Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 28 stycznia 2026 15:01
  • Data zakończenia: 28 stycznia 2026 15:20

Egzamin zdany!

Wynik: 26/40 punktów (65,0%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Przy fotografowaniu nocnego nieba z widocznymi gwiazdami należy ustawić

A. wysoką wartość ISO, szeroki otwór przysłony i odpowiednio długi czas naświetlania
B. wysoką wartość ISO, małą przysłonę i krótki czas naświetlania
C. niską wartość ISO, małą przysłonę i długi czas naświetlania
D. niską wartość ISO, szeroki otwór przysłony i krótki czas naświetlania
Przy fotografowaniu nocnego nieba kluczowe jest uchwycenie jak największej ilości światła, co pozwala na wyraźne zarejestrowanie gwiazd. Wysoka wartość ISO zwiększa czułość matrycy aparatu, co jest niezbędne w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki temu możemy uchwycić więcej detali na zdjęciu. Szeroki otwór przysłony (mała wartość f) pozwala na wpuszczenie większej ilości światła, co również przyczynia się do lepszej jakości zdjęcia. Odpowiednio długi czas naświetlania (w granicach kilku sekund do minut) jest konieczny, aby zarejestrować światło gwiazd w wystarczającej ilości, nie martwiąc się o efekty jak gwiaździste smugi, które mogą powstać przy zbyt długim naświetlaniu, gdy aparat się porusza. W praktyce, ustawienia te są często wykorzystywane przez astrofotografów do uchwycenia piękna nocnego nieba, a przykładem mogą być zdjęcia Drogi Mlecznej, gdzie te parametry mają kluczowe znaczenie dla uzyskania szczegółowego i estetycznego efektu.

Pytanie 2

Podczas robienia zdjęcia panoramicznego ustalono parametry ekspozycji: czas naświetlania 1/125 s oraz liczba przysłony f/11. Jakie ustawienia ekspozycji należy wybrać, zakładając na obiektyw filtr o współczynniku krotności 2?

A. 1/60 s, f/11
B. 1/125 s, f/5,6
C. 1/125 s, f/8
D. 1/60 s, f/8
Odpowiedź 1/60 s, f/11 jest prawidłowa, ponieważ zastosowanie filtra o współczynniku krotności 2 podwaja ilość światła, które dociera do matrycy aparatu. Aby zrekompensować to zwiększenie ilości światła, należy skrócić czas naświetlania. Czas 1/125 s, który był pierwotnie ustawiony, można skrócić do 1/60 s, co jest najbliższą wartością naświetlania, zapewniającą prawidłową ekspozycję. Zachowanie wartości przysłony na poziomie f/11 jest istotne, ponieważ pozwala utrzymać głębię ostrości, co jest szczególnie ważne w fotografii panoramicznej, gdzie ostrość od najbliższego do najdalszego punktu jest kluczowa. Ostatecznie, wybór 1/60 s, f/11 gwarantuje prawidłową równowagę między czasem naświetlania a głębią ostrości, co jest zgodne z dobrymi praktykami w fotografii, gdzie zmiany w jednym parametrze ekspozycji powinny być rekompensowane przez inne, aby uzyskać zamierzony efekt.

Pytanie 3

Aby zmniejszyć kontrast obrazu przy kopiowaniu na papierze o różnym kontraście, używa się filtra

A. fioletowy
B. błękitnozielony
C. żółty
D. szary
Wybór niebieskozielonego filtru oparty jest na błędnym zrozumieniu jego właściwości. Filtr niebieskozielony, który ma na celu wydobycie detali w obszarach o wysokim kontraście, w rzeczywistości może intensyfikować kontrast, co jest przeciwne do zamierzonego celu obniżania go. Stosowanie takiego filtru w kontekście papieru wielokontrastowego prowadzi do nadmiernego podkreślenia ciemnych tonów, co skutkuje niekorzystnym efektem w obrazie. Z drugiej strony, filtr purpurowy, choć może oferować niewielką redukcję niektórych tonów, nie jest skuteczny w kontekście ogólnego obniżania kontrastu. Przede wszystkim, purpurowy filtr działa na zasadzie neutralizacji niektórych odcieni zieleni, co może prowadzić do niewłaściwego odwzorowania tonalności. Wreszcie, filtr szary, znany jako neutralny, nie jest filtrem kolorowym i nie zmienia barwy, co czyni go zupełnie nieodpowiednim w kontekście regulacji kontrastu. Zastosowanie filtra szarego nie wpłynie na kontrast, lecz jedynie na ekspozycję, co nie jest tym, co chcemy osiągnąć w kontekście obniżania kontrastu na papierze wielokontrastowym. W praktyce, nieprawidłowy dobór filtrów może prowadzić do znacznie gorszej jakości reprodukcji, co jest kluczowym błędem w procesie twórczym w fotografii.

Pytanie 4

Który komponent lustrzanki jednoobiektywowej pozwala na odwzorowanie obrazu prostego w wizjerze?

A. Soczewka Fresnela
B. Pryzmat pentagonalny
C. Dalmierz
D. Raster mikropryzmatyczny
Wybór soczewki Fresnela, rastrowego mikropryzmatu lub dalmierza jako elementów lustrzanki jednoobiektywowej, które miałyby umożliwić odwzorowanie obrazu prostego w wizjerze, jest błędny z kilku powodów. Soczewka Fresnela jest stosowana głównie w aplikacjach związanych z projektowaniem optycznym, takich jak latarnie morskie czy projektory, gdzie jej celem jest skupianie światła. Nie jest ona używana do prostowania obrazu, co jest kluczowe w kontekście działania wizjera aparatu. Raster mikropryzmatyczny natomiast ma na celu poprawę ostrości obrazu w wizjerze, ale nie zapewnia odwzorowania prostego obrazu. Jego działanie polega na rozpraszaniu światła, co może wprowadzać zniekształcenia w postrzeganiu rzeczywistego obrazu. Dalmierz, choć użyteczny w niektórych typach aparatów, nie jest elementem, który umożliwia bezpośrednie odwzorowanie obrazu w wizjerze lustrzanki jednoobiektywowej. Jego działanie opiera się na pomiarze odległości do obiektu i nie ma związku z obrazem widzianym przez wizjer. Wybór tych elementów jako odpowiedzi na pytanie o funkcję pryzmatu pentagonalnego może wynikać z mylnej interpretacji ich funkcji oraz znaczenia w kontekście optyki fotograficznej. Zrozumienie roli pryzmatu w systemach wizualnych jest kluczowe dla właściwego korzystania z lustrzanek i uzyskiwania wysokiej jakości zdjęć.

Pytanie 5

Obrazy przeznaczone do druku w poligrafii zapisuje się w przestrzeni kolorystycznej

A. sRGB
B. HSV
C. RGB
D. CMYK
Tryb koloru CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) jest standardowym modelem stosowanym w druku poligraficznym. W przeciwieństwie do modeli RGB (Red, Green, Blue), które są używane głównie w wyświetlaczach, CMYK jest zaprojektowany tak, aby najlepiej odwzorować kolory na papierze. Podczas druku, kolory są tworzone przez nakładanie warstw atramentu, co sprawia, że model CMYK jest bardziej odpowiedni do tego celu. Przykładowo, gdy projektujemy materiały reklamowe, jak ulotki czy plakaty, pliki muszą być zapisane w tym trybie, aby zapewnić dokładność kolorów po wydruku. W wielu programach graficznych, takich jak Adobe Photoshop czy Illustrator, możemy ustawić tryb koloru na CMYK, co pozwala na precyzyjne zarządzanie kolorami i ich odwzorowaniem w finalnym produkcie. Zastosowanie tego modelu w druku gwarantuje, że efekty wizualne będą zgodne z oczekiwaniami, co jest kluczowe w procesie poligraficznym.

Pytanie 6

Z którą głębią bitową zapisano przedstawiony obraz?

Ilustracja do pytania
A. 4 bity/piksel
B. 1 bit/piksel
C. 2 bity/piksel
D. 3 bity/piksel
Odpowiedź "1 bit/piksel" jest jak najbardziej trafna. Działa to w ten sposób, że obraz w trybie dwukolorowym ma tylko dwie opcje dla każdego piksela – czarną albo białą. W praktyce oznacza to, że wystarczy jeden bit, żeby zdefiniować każdy piksel. Czyli zero to czarny, a jeden to biały. Ta technika jest super przydatna tam, gdzie nie potrzebujemy całej palety kolorów, na przykład przy wyświetlaniu tekstu na prostych ekranach czy w grafice wektorowej. Widać to też w różnych formatach bitmapowych. Monochromatyczne obrazy świetnie nadają się do skanowania dokumentów i archiwizowania zdjęć, bo można zachować dobrą jakość przy małej wielkości pliku. Użycie 1 bit/piksel to naprawdę dobra praktyka w kompresji danych i przechowywaniu obrazów.

Pytanie 7

Najlepiej do zdjęć makro zastosować lampę

A. wbudowaną
B. zewnętrzną dedykowaną
C. błyskową studyjną
D. pierścieniową
Użycie wbudowanej lampy błyskowej w aparacie podczas fotografii makro zazwyczaj nie jest zalecane, ponieważ ma ona tendencję do generowania silnych cieni oraz refleksów na obiekcie, co skutkuje niepożądanym efektem wizualnym. Przez bliskość lampy do obiektywu światło pada na obiekt pod dużym kątem, co może prowadzić do ujarzmienia detali, które są kluczowe w fotografii makro. Ponadto, wbudowane lampy często oferują ograniczone możliwości regulacji, co sprawia, że ich użycie w zmiennych warunkach oświetleniowych jest problematyczne. Zewnętrzne lampy dedykowane mogą poprawić sytuację, ale ich efektywność w kontekście makrofotografii zależy od ich ustawienia i typu. Z kolei błyskowe lampy studyjne, mimo że zapewniają potężne źródło światła, mogą być trudne do użycia w terenie, wymagają dodatkowego sprzętu i mogą wpływać na naturalne cechy obiektów, które chcemy uchwycić. W efekcie, fotografia makro wymaga specyficznych narzędzi i technik, a niewłaściwe oświetlenie może prowadzić do niezadowalających rezultatów, co podkreśla znaczenie stosowania lampy pierścieniowej, która została zaprojektowana z myślą o takich warunkach.

Pytanie 8

Na podstawie wykresów okna Poziomy przed i po modyfikacji obrazu można wywnioskować, że dokonano korekcji polegającej na

Ilustracja do pytania
A. zwiększeniu rozpiętości tonalnej obrazu.
B. ociepleniu tonacji barwnej obrazu.
C. oziębieniu tonacji barwnej obrazu.
D. zmniejszeniu rozpiętości tonalnej obrazu.
Patrząc na Twoje błędne odpowiedzi, widać, że mogą pojawić się typowe pomyłki, jeśli chodzi o interpretację histogramów i korekcji obrazu. Oziębienie tonacji barwnej, które według Ciebie miało miejsce, sugeruje przesunięcie kolorów w stronę niebieskiego. Jednak przy zwiększaniu rozpiętości tonalnej, tak naprawdę nic takiego się nie dzieje. Różne rzeczy tu mają znaczenie – oziębienie nie zależy tylko od rozpiętości, ale też od nasycenia i balansu kolorów. Zmniejszenie rozpiętości tonalnejwięc oznaczałoby ograniczenie tonalne, co w efekcie prowadzi do utraty detali w jasnych i ciemnych partiach obrazu. A takie ocieplenie tonacji, sugerujące przesunięcie w stronę czerwieni czy żółci, nie jest zgodne z tym, co się dzieje w histogramie. Kluczowe jest zrozumienie, że te terminy są różne i mają duże znaczenie w pracy nad zdjęciami. Zwróć na to uwagę w przyszłości!

Pytanie 9

Rodzaj techniki fotograficznej, która dotyczy rejestracji płaskiego obiektu, nazywa się

A. techniką tonorozdzielczą
B. spektrofotografią
C. fotoreprodukcją
D. mikrofilmowaniem
Fotoreprodukcja to naprawdę ciekawa technika, która pozwala na wierne kopiowanie różnych płaskich materiałów, jak dokumenty czy obrazy. Jest ona super ważna zwłaszcza w archiwach i muzeach, bo tam dbają o to, żeby oryginały były w dobrym stanie. Używa się tu specjalnych aparatów i różnych ustawień oświetlenia, żeby uzyskać jak najlepsze szczegóły i kolory. Przykładem może być digitalizacja starych książek, gdzie każda strona jest fotografowana w odpowiednich warunkach. Dzięki temu można później stworzyć elektroniczną wersję, co jest mega przydatne! Warto pamiętać o dobrych praktykach, jak użycie filtrów czy kontrola ekspozycji, bo to pomaga zachować autentyczność. Dzięki tej technice możemy także tworzyć zabezpieczone kopie i dzielić się materiałami z innymi, nie ryzykując uszkodzenia oryginałów. Także fotoreprodukcja to coś, co ma znacznie i może być naprawdę użyteczne!

Pytanie 10

Jaką wartość czasu otwarcia migawki powinno się wybrać, aby uzyskać efekt zamrożenia ruchu na fotografii?

A. 1/15 s
B. 1/60 s
C. 1/2 s
D. 1/250 s
Wybór czasu otwarcia migawki 1/250 s jest optymalny do uzyskania efektu zamrożenia ruchu na zdjęciach. Czas ten pozwala na zarejestrowanie szybko poruszających się obiektów z minimalnym rozmyciem, co jest kluczowe w fotografii sportowej czy podczas fotografowania zwierząt w ruchu. Zasada działania migawki polega na tym, że im krótszy czas otwarcia, tym mniejsza ilość światła wpada na matrycę aparatu, co skutkuje większą ostrością zarejestrowanego obrazu. Dla kontekstu, w warunkach naturalnego oświetlenia, czas 1/250 s jest również dostateczny do uchwycenia detali w ruchu, a jednocześnie pozwala na uzyskanie dobrej ekspozycji. W fotografii akcji, takich jak wyścigi czy sporty ekstremalne, użycie czasów migawki w przedziale 1/250 s do 1/1000 s jest standardem, aby efektywnie zamrozić ruch i uchwycić dynamiczne momenty. Dodatkowo, korzystając z trybu priorytetu migawki (Tv lub S), możemy skupić się na odpowiednim doborze czasu otwarcia, co jest kluczową umiejętnością dla każdego fotografa.

Pytanie 11

Licencja, która pozwala licencjobiorcy na korzystanie z praw w takim samym zakresie jak licencjodawcy, określana jest jako licencja

A. ograniczona.
B. pełna.
C. niewyłączna.
D. wyłączna.
Zagadnienie zakresu licencji to temat, który często wywołuje nieporozumienia, szczególnie gdy myli się pojęcia wyłączności i pełności. Licencja wyłączna – choć brzmi kusząco i daje silne uprawnienia – nie oznacza automatycznie, że licencjobiorca może korzystać z praw w takim samym zakresie jak licencjodawca. Wyłączność tutaj sprowadza się przede wszystkim do tego, że tylko jeden podmiot (licencjobiorca) ma prawo korzystać z określonych uprawnień, ale ich rzeczywisty zakres może być mocno ograniczony przez umowę – nie zawsze są to pełne prawa. To częsty błąd myślenia: utożsamianie wyłączności z pełnością praw. Licencja ograniczona natomiast to typ licencji, gdzie zakres uprawnień licencjobiorcy jest jasno zawężony – np. tylko do określonego terytorium, sposobu wykorzystania czy czasu. Nie ma tu mowy o równoważności uprawnień z licencjodawcą. Z mojego doświadczenia ograniczone licencje pojawiają się najczęściej, bo dają licencjodawcy większą kontrolę nad utworem. Z kolei licencja niewyłączna oznacza, że licencjodawca może udzielać tej samej licencji wielu podmiotom jednocześnie, co oczywiście też nie przekłada się na pełny zakres uprawnień – licencjobiorca korzysta z utworu obok innych, zwykle z wąskim zakresem praw. W praktyce wiele osób myli właśnie licencję pełną z wyłączną lub ograniczoną, nie zauważając, że kluczowa jest tutaj definicja zakresu uprawnień, a nie wyłączności czy liczby beneficjentów. Warto pamiętać, że w umowach szczegółowe zapisy decydują o tym, jak szeroko można korzystać z licencjonowanego rozwiązania – nie sugerować się samą nazwą. Dobre praktyki branżowe zalecają zawsze dokładne analizowanie treści licencji, żeby uniknąć nieporozumień, szczególnie w projektach informatycznych czy kreatywnych.

Pytanie 12

Aby uzyskać jednorodne, bezcieniowe oświetlenie obiektów w fotografii katalogowej, jakie rozwiązania powinno się zastosować?

A. stół bezcieniowy, lampy z softboxami i białe blendy
B. kolumnę reprodukcyjną i strumienicę
C. stół bezcieniowy i lampę z soczewką Fresnela
D. kolumnę reprodukcyjną i lampę błyskową z wrotami
Stół bezcieniowy, lampy z softboxami i białe blendy to świetny zestaw do fotografii katalogowej. Używając stołu bezcieniowego, możesz uniknąć cieni, co jest mega ważne, żeby pokazać produkty jak najbardziej naturalnie. Lampy z softboxami rozpraszają światło, dzięki czemu cienie są łagodniejsze i wyglądają bardziej naturalnie, a białe blendy pomagają odbić światło, co jeszcze bardziej poprawia jakość. Kiedy fotografujesz ubrania czy biżuterię, taki zestaw daje naprawdę fajne efekty wizualne i wiernie oddaje kolory oraz fakturę. Dobrze jest też igrać z kątami padającego światła, bo to może zmienić cały obraz. W fotografii dążymy do jak najlepszego wyglądu, a ten sprzęt na pewno pomaga to osiągnąć.

Pytanie 13

Zakreślone czerwonymi elipsami oznaczenia na ilustracji wskazują, że cechą obiektywu jest

Ilustracja do pytania
A. możliwość zmiany ogniskowej.
B. ręczne nastawianie ostrości.
C. wąski kąt widzenia.
D. możliwość wykonania przesunięć tilt – shift.
Zaznaczone na ilustracji elementy to mechanizmy przesuwu (shift – oznaczone literą „S”) oraz pochylenia (tilt – oznaczone literą „T”), typowe dla obiektywów typu tilt–shift, w Canonie oznaczanych jako TS‑E. Te pokrętła i skale kątowe/suwakowe nie służą ani do ustawiania ostrości, ani do zmiany ogniskowej, tylko właśnie do fizycznego odchylania i przesuwania całego bloku optycznego względem matrycy aparatu. Dzięki temu możesz korygować zbieżność perspektywy (np. prostować linie budynków w fotografii architektury) oraz świadomie zmieniać położenie płaszczyzny ostrości zgodnie z zasadą Scheimpfluga. W praktyce używa się tego np. przy fotografii produktowej, kiedy chcesz mieć ostry cały długi przedmiot leżący pod kątem do aparatu bez konieczności przymykania przysłony do ekstremalnych wartości. W branżowych standardach takie obiektywy uważa się za narzędzie specjalistyczne, wykorzystywane głównie przez fotografów architektury, wnętrz, krajobrazu czy zaawansowanej fotografii reklamowej. Co istotne, większość obiektywów tilt–shift ma stałą ogniskową i ręczne ustawianie ostrości, ale to są tylko cechy towarzyszące – ich kluczową funkcją i tym, co widzisz na zdjęciu, jest możliwość wykonania kontrolowanych przesunięć tilt i shift względem osi optycznej aparatu.

Pytanie 14

Aby uzupełnić brakujące fragmenty uszkodzonej fotografii w programie Adobe Photoshop, należy wykorzystać narzędzie

A. Narzędzie Lasso
B. Efekt rozmycia
C. Magiczna gumka
D. Stempel
Narzędzie Stempel w programie Adobe Photoshop jest niezwykle przydatne do uzupełniania brakujących obszarów uszkodzonej fotografii. Działa na zasadzie klonowania, co oznacza, że umożliwia kopiowanie pikseli z jednego miejsca obrazu i nanoszenie ich na inne. Gdy chcemy zrekonstruować uszkodzone fragmenty zdjęcia, Stempel pozwala na precyzyjne przeniesienie detali, co jest kluczowe dla zachowania naturalności i jednolitości uzupełnianej powierzchni. Przykładowo, w przypadku usunięcia niechcianego obiektu, Stempel pozwala na skopiowanie wzoru tła z sąsiednich obszarów, co sprawia, że naprawiona część jest niemal niewidoczna. Użycie Stempla wymaga jednak umiejętności, gdyż niewłaściwe jego użycie może doprowadzić do zniekształceń obrazu. Warto pamiętać, że w trakcie pracy należy zmieniać źródło klonowania, aby uzyskać naturalny efekt. W dobrych praktykach edytorskich zaleca się również pracę na warstwach, co daje większą elastyczność i możliwość edytowania w przyszłości. Warto zwrócić uwagę, że Stempel jest często używany w połączeniu z innymi narzędziami, takimi jak Narzędzie Łatka, które również służy do retuszu, ale działa na innej zasadzie, co może być przydatne w bardziej skomplikowanych zadaniach retuszerskich.

Pytanie 15

Wykonując w studio fotograficznym zdjęcie portretowe czteroosobową rodzinę najkorzystniej oświetlić światłem rozproszonym, stosując

A. parasolki transparentne.
B. lampę z wrotami.
C. blendę srebrną.
D. tubus stożkowy.
Parasolki transparentne to naprawdę świetny wybór, jeżeli zależy nam na rozproszonym, miękkim świetle w fotografii portretowej, zwłaszcza przy większych grupach, takich jak czteroosobowa rodzina. Właśnie parasolka rozprasza światło lampy błyskowej lub stałej na szerokim obszarze, przez co cienie na twarzach są delikatniejsze, a cała scena wygląda naturalniej i bardziej przyjaźnie. Z mojego doświadczenia wynika, że taki efekt jest szczególnie pożądany w zdjęciach rodzinnych, bo wygładza rysy twarzy i niweluje niedoskonałości skóry, a do tego dzieci czy osoby starsze wypadają po prostu korzystniej. W branży przyjęło się, że do zdjęć grupowych unika się twardego światła – parasolka transparentna jest tutaj praktycznie standardem, łatwo ją ustawić, a nawet przy niewielkiej odległości od grupy daje fajne, równomierne oświetlenie. No i jeszcze jedna sprawa: używając parasolki, nie trzeba aż tak bardzo martwić się o superprecyzyjne ustawienie lamp, bo światło i tak się ładnie rozchodzi po całej scenie. Profesjonalni fotografowie często wybierają właśnie to rozwiązanie, bo pozwala uzyskać powtarzalne, przewidywalne efekty. Warto wiedzieć, że parasolki transparentne są bardzo mobilne i nie wymagają dużych inwestycji – to jeden z najbardziej dostępnych modyfikatorów światła w studio.

Pytanie 16

Mieszek umieszczony pomiędzy obiektywem a korpusem aparatu fotograficznego pozwala na wykonanie zdjęć

A. krajobrazowych
B. makrofotograficznych
C. panoramicznych
D. mikrofotograficznych
Mieszek umieszczony między obiektywem a korpusem aparatu fotograficznego jest kluczowym elementem w fotografii makro, ponieważ pozwala na uzyskanie większej odległości między obiektywem a matrycą aparatu. Działa to na zasadzie powiększenia obrazu, co jest niezbędne przy fotografowaniu małych obiektów, takich jak owady czy drobne detale roślin. W praktyce, fotografie makro wymagają precyzyjnego ustawienia ostrości oraz odpowiedniego oświetlenia, co często osiąga się za pomocą specjalnych lamp dodatkowych. Standardy branżowe w fotografii makro sugerują również stosowanie statywów oraz obiektywów makro, aby uniknąć drgań i zapewnić najlepszą jakość obrazu. Dodatkowo, korzystając z mieszków, fotograf może eksperymentować z różnymi kątami i odległościami, co pozwala na tworzenie unikalnych i artystycznych ujęć. Mieszek jest więc nie tylko narzędziem technicznym, ale także kreatywnym rozwiązaniem, które poszerza możliwości fotografii.

Pytanie 17

Technika fotograficzna luminography (luminografia) polega na

A. wykonywaniu zdjęć przy bardzo wysokich wartościach ISO powyżej 25600
B. fotografowaniu obiektów emitujących światło w zakresie UV
C. rejestrowaniu śladów światła poruszającego się w ciemności przy długim czasie ekspozycji
D. wykorzystaniu specjalnych filtrów luminescencyjnych na obiektywach
Luminografia to unikalna technika fotograficzna, która pozwala na rejestrowanie śladów światła poruszającego się w ciemności, przy wykorzystaniu długiego czasu ekspozycji. Dzięki temu, na zdjęciu mogą zostać uchwycone różne źródła światła, takie jak latarki, ognie sztuczne czy nawet ruchy ciał świetlnych. Długie czasy naświetlania, często przekraczające kilka sekund, umożliwiają uchwycenie nawet najdelikatniejszych ruchów światła, co tworzy niezwykłe efekty wizualne. W praktyce, luminografia może być stosowana do tworzenia artystycznych kompozycji, a także do eksperymentów w ramach fotografii nocnej. Na przykład, można użyć tej techniki do uchwycenia śladów ruchu tańczącej osoby z latarką, co stworzy efekt dynamicznego ruchu na zdjęciu. Warto również wspomnieć, że luminografia wymaga precyzyjnego ustawienia aparatu, stabilizacji oraz odpowiedniego dobierania parametrów ekspozycji, aby uzyskać pożądany efekt. Dodatkowo, jest to technika, która wciąga, angażując fotografów w proces tworzenia i eksperymentowania z różnymi źródłami światła.

Pytanie 18

Uzyskanie na zdjęciu efektu "zamrożenia ruchu" szybko jadącego samochodu wymaga ustawienia czasu naświetlania na wartość

A. 1/500 s
B. 1/15 s
C. 1/80 s
D. 1/30 s
Ustawienie czasu naświetlania na 1/500 sekundy to właśnie jeden z najczęściej stosowanych sposobów na uzyskanie efektu „zamrożenia ruchu” w fotografii, zwłaszcza w kontekście dynamicznych scen takich jak jadący samochód. Przy tak krótkim ekspozycji matryca aparatu rejestruje tylko ułamek sekundy z życia fotografowanego obiektu, przez co ruch praktycznie nie ma szansy zarejestrować się jako rozmazanie. W praktyce, zawodowi fotografowie sportowi czy prasowi bardzo często używają właśnie czasów rzędu 1/500 s, a nawet krótszych (np. 1/1000 s), żeby mieć pewność, że nawet bardzo szybki ruch zostanie oddany ostro i wyraźnie. Takie ustawienie jest też zgodne z podstawowymi zasadami fotografii ruchu – im szybciej porusza się obiekt, tym krótszego czasu naświetlania trzeba użyć. Oczywiście, przy tak krótkich czasach trzeba zadbać o odpowiednie doświetlenie – albo jasny dzień, albo otwarta przysłona, albo wyższe ISO. Z mojego doświadczenia wynika, że początkujący często próbują „zamrozić” szybki ruch dłuższymi czasami, ale nawet przy 1/80 s pojawia się już wyraźne rozmycie. Warto pamiętać, że eksperymentując z dynamicznymi scenami, lepiej ustawić nawet krótszy czas niż 1/500 s, szczególnie przy zdjęciach sportowych czy fotografii ulicznej, gdzie nie ma miejsca na kompromisy pod kątem ostrości ruchomych elementów. W branży przyjęło się, że 1/500 s to minimum dla szybkich obiektów, więc to bardzo praktyczna i uniwersalna wartość.

Pytanie 19

Aby uzyskać materiał negatywowy o panchromatycznym uczuleniu, koreks powinien być załadowany

A. przy oświetleniu pomarańczowym
B. pod światłem żółtym
C. w całkowitej ciemności
D. w oświetleniu oliwkowym
Odpowiedź "w całkowitej ciemności" jest poprawna, ponieważ podczas wywoływania materiału negatywowego o uczuleniu panchromatycznym, niezbędne jest unikanie wszelkich źródeł światła, które mogą wpłynąć na emulację światłoczułą. Materiały te są niezwykle wrażliwe na światło, co oznacza, że nawet niewielka ekspozycja na światło białe może spowodować niepożądane naświetlenia i zniszczenie obrazu. Przygotowując koreks do wywoływania, należy zapewnić, że cały proces odbywa się w ciemnym pomieszczeniu, wykorzystując odpowiednie pomieszczenia do przechowywania chemikaliów oraz sprzętu. W praktyce oznacza to korzystanie z ciemni, która spełnia standardy bezpieczeństwa oraz ochrony przed światłem, aby zachować jakość zdjęć. Warto również zastosować ciemne torby do przenoszenia materiałów filmowych oraz odpowiednie akcesoria, które zapobiegają przypadkowemu naświetleniu, co jest istotne w profesjonalnym procesie fotograficznym. Zgodnie z dobrymi praktykami w fotografii analogowej, wywoływanie w całkowitej ciemności jest kluczowym elementem, aby uzyskać optymalne rezultaty wywoływania.

Pytanie 20

W programie Adobe Photoshop korygowanie błędów perspektywy spowodowanych pochyleniem aparatu umożliwia zastosowanie filtra

A. korekcja obiektywu.
B. szukanie krawędzi.
C. rozmycie radialne.
D. redukcja szumu.
Filtr „korekcja obiektywu” w Photoshopie to naprawdę podstawowe i jednocześnie bardzo praktyczne narzędzie stosowane przez fotografów czy grafików, którzy pracują z fotografiami architektury, wnętrz lub po prostu zdjęciami wykonanymi z przesunięciem osi aparatu. To właśnie dzięki temu filtrowi można skutecznie zniwelować błędy perspektywy powstałe na zdjęciach, gdy aparat nie był ustawiony idealnie prosto — na przykład, kiedy linie budynków stają się pochylone lub zniekształcone. Co ciekawe, filtr ten pozwala nie tylko prostować linie pionowe i poziome, ale umożliwia też korekcję zniekształceń beczkowatych, poduszkowych czy winietowania, które często pojawiają się w obiektywach szerokokątnych. Z mojego doświadczenia, korzystanie z tej funkcji to prawdziwy ratunek przy przygotowywaniu zdjęć na prezentacje, do katalogów czy materiałów reklamowych, bo bardzo szybko można nadać fotografii bardziej profesjonalny, „prosty” wygląd. Warto też dodać, że dobre praktyki branżowe mówią, by korekcję perspektywy robić na kopii warstwy, by zawsze móc wrócić do oryginału. Często też używam opcji automatycznego rozpoznawania obiektywu, bo Photoshop sam dopasowuje ustawienia filtrów do konkretnego modelu aparatu i obiektywu, co naprawdę ułatwia życie. Takie podejście — czyli korekta perspektywy właśnie tym filtrem — jest branżowym standardem i pozwala osiągnąć naturalny efekt bez siłowego „prostowania” zdjęcia innymi, mniej precyzyjnymi narzędziami.

Pytanie 21

W programie Adobe Lightroom krzywe tonalne (Tone Curve) służą do

A. usuwania szumów cyfrowych z obrazu
B. korekcji zniekształceń geometrycznych obiektywu
C. regulacji balansu bieli w zdjęciu
D. kontroli jasności i kontrastu w różnych zakresach tonalnych
W kontekście Adobe Lightroom, niektóre odpowiedzi mogą wydawać się na pierwszy rzut oka logiczne, jednak po głębszym zastanowieniu ujawniają swoje słabości. Na przykład, korekcja zniekształceń geometrycznych obiektywu ma zupełnie inny cel i stosuje inne techniki. Dotyczy ona poprawy deformacji obrazu spowodowanych przez obiektywy, takich jak dystorsja czy aberracja chromatyczna. To narzędzie jest niezwykle ważne, szczególnie w fotografii architektury, gdzie prostokątne kształty powinny pozostać prostokątne, a nie być zniekształcone przez obiektyw. Z kolei usuwanie szumów cyfrowych z obrazu dotyczy redukcji zakłóceń, które mogą pojawić się w zdjęciach wykonywanych przy wysokich wartościach ISO. To także nie ma związku z krzywymi tonalnymi, które bardziej koncentrują się na manipulacji światłem i cieniem. Z kolei regulacja balansu bieli dotyczy korygowania kolorów w zdjęciu, aby odzwierciedlały one rzeczywistą scenę w odpowiednich temperaturach barwowych. Nie ma to nic wspólnego z kontrolą jasności i kontrastu. Często zdarza się, że osoby uczące się edycji w Lightroomie mylą te funkcje, co prowadzi do trudności w uzyskaniu pożądanego efektu. Kluczowe jest zrozumienie, że każde z tych narzędzi ma swoją specyfikę i zastosowanie, które należy stosować w odpowiednich sytuacjach dla uzyskania najlepszych efektów.

Pytanie 22

W technice fotografii studyjnej spill oznacza

A. celowe prześwietlenie tła dla uzyskania efektu high-key
B. połączenie dwóch źródeł światła dla uzyskania efektu kluczowego
C. niepożądane rozproszenie światła na obszary, które powinny pozostać nieoświetlone
D. ustawienie świateł w trójkąt oświetleniowy dla portretu
Odpowiedź dotycząca spill w fotografii studyjnej jest prawidłowa, ponieważ spill odnosi się do niepożądanego rozproszenia światła na obszary, które powinny pozostać nieoświetlone. W praktyce oznacza to, że światło, które powinno oświetlać jedynie wyznaczone elementy kompozycji (takie jak model czy obiekt), przypadkowo pada na inne fragmenty tła, co może prowadzić do nieestetycznych efektów. Aby uniknąć spill, fotografowie często korzystają z modyfikatorów światła, takich jak softboxy czy reflektory, które kierują światło dokładnie tam, gdzie to potrzebne. Dobre praktyki w fotografii studyjnej sugerują również użycie odpowiednich kątów oraz odległości między źródłami światła a obiektami, co pozwala na kontrolę nad tym, jak światło się rozprzestrzenia. Przykładem może być ustawienie świateł w taki sposób, aby uniknąć przypadkowego oświetlania tła, co jest kluczowe dla uzyskania czystych i profesjonalnych zdjęć.

Pytanie 23

Jakie działania należy podjąć w celu konserwacji głowicy drukującej w drukarce atramentowej?

A. wyczyszczeniu głowicy przy pomocy detergentu
B. skorzystaniu z oprogramowania do zarządzania urządzeniami
C. stworzeniu torów kalibracyjnych
D. użyciu chusteczek zwilżonych wodą
Przy konserwacji głowicy drukującej nie należy stosować detergentów ani substancji chemicznych, które mogą uszkodzić delikatne elementy elektroniczne i mechaniczne drukarki. Użycie detergentów może prowadzić do korozji materiałów lub zatykania dysz, co z kolei negatywnie wpływa na jakość wydruków oraz może unieruchomić urządzenie. Zastosowanie chusteczek nasączonych wodą również nie jest zalecane, ponieważ nadmiar wody może wniknąć w miejsca, które powinny pozostać suche i prowadzić do zwarcia lub uszkodzenia komponentów elektronicznych. Co więcej, udowodnione jest, że chaotyczne podejście do czyszczenia, takie jak tworzenie torów kalibracyjnych bez odpowiedniego przygotowania, nie tylko nie przynosi efektów, ale może wręcz pogłębiać problemy z jakością druku. Zamiast tego, najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z oprogramowania, które prowadzi użytkownika przez proces konserwacji, zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność. Należy zrozumieć, że podstawą skutecznej konserwacji jest nie tylko czyszczenie, ale również odpowiednia diagnostyka i monitorowanie stanu urządzenia, co jest możliwe jedynie przy użyciu profesjonalnych narzędzi dostarczonych przez producentów.

Pytanie 24

W aparatach cyfrowych pomiar natężenia światła w centrum kadru określany jest jako pomiar

A. centralnie ważony.
B. matrycowy.
C. wielopunktowy.
D. punktowy.
Wiele osób traktuje pojęcia związane z pomiarem światła w aparatach fotograficznych jak synonimy, a to niestety prowadzi do typowych błędów w praktyce. Pomiar matrycowy, choć bardzo zaawansowany, opiera się na analizie całego kadru – aparat dzieli obraz na strefy i uśrednia wyniki, próbując dobrać ekspozycję najbardziej „uniwersalną”. Świetnie sprawdza się przy zdjęciach krajobrazowych czy ogólnych ujęciach, gdzie nie dominuje jeden jasny lub ciemny element. Z kolei pomiar wielopunktowy, czasem mylony z matrycowym, to rozwiązanie, które analizuje kilka wybranych punktów na obrazie i na ich podstawie wylicza ekspozycję; to także metoda całościowa, dobra przy bardziej skomplikowanych scenach, ale nie pozwala skupić się na konkretnym detalu w centrum. Pomiar centralnie ważony działa według starej szkoły – ekspozycja liczona jest z całego kadru, ale wyraźnie większą wagę ma środek obrazu. Jest to takie „półśrodek” między precyzją a ogólnością, ale nie daje takiego wpływu na bardzo mały obszar, jak pomiar punktowy. Typowym błędem jest zakładanie, że skoro coś mierzy „w centrum”, to chodzi o tryb centralnie ważony – a tymczasem to pomiar punktowy gwarantuje, że światło zarejestrowane dokładnie w jednym, najmniejszym możliwym fragmencie kadru decyduje o ekspozycji. No i jeszcze jedno: profesjonalni fotografowie często przełączają się na ten tryb właśnie w trudnych warunkach, bo pozwala zapanować nad kadrem tam, gdzie inne tryby zawodzą. W praktyce, korzystanie z nieodpowiedniego trybu pomiaru prowadzi do prześwietleń lub niedoświetleń ważnych elementów zdjęcia, szczególnie gdy kluczowy obiekt nie zajmuje większości kadru. Dlatego zawsze warto rozumieć, jak działa każdy z trybów i świadomie wybierać najlepszy do danej sytuacji.

Pytanie 25

Który format pliku należy wybrać, jeśli zdjęcia przed edycją do publikacji mają być skompresowane bezstratnie?

A. PNG
B. CDR
C. MP3
D. TIFF
Format TIFF jest jednym z najczęściej wybieranych przez profesjonalistów w sytuacji, gdy zależy im na bezstratnej kompresji zdjęć przed dalszą edycją lub publikacją. To, co wyróżnia TIFF-a, to możliwość zachowania pełnej jakości obrazu, co jest niezwykle ważne przy pracy z materiałami do druku czy dalszej obróbki graficznej. Moim zdaniem, jeśli chcesz być pewny, że żadne detale nie zostaną utracone, właśnie ten format powinieneś wybrać. TIFF wspiera 16-bitową głębię kolorów, obsługuje warstwy i profile kolorów ICC, co jest praktycznie standardem w branży poligraficznej czy fotograficznej. W praktyce bardzo często agencje reklamowe, drukarnie lub studia graficzne przyjmują pliki właśnie w tym formacie, bo to daje pewność, że nie będzie nieprzyjemnych niespodzianek z jakością. Co ciekawe, TIFF pozwala na wybór różnych metod kompresji, w tym LZW, która jest bezstratna i szeroko rekomendowana w środowiskach, gdzie jakość to podstawa. Także nawet jeśli plik będzie trochę większy niż np. JPEG, to naprawdę warto – szczególnie do archiwizacji albo pracy z plikami, które będą jeszcze modyfikowane. Trochę stary format, ale mam wrażenie, że nadal ciężko go czymkolwiek zastąpić tam, gdzie jakość musi być na 100%.

Pytanie 26

Na jakim nośniku danych można zapisać plik o rozmiarze 20 GB?

A. DVD-RW
B. HD DVD
C. CD-RW
D. DVD
Odpowiedzi takie jak CD-RW, DVD oraz DVD-RW są niewłaściwe w kontekście możliwości przechowywania pliku o rozmiarze 20 GB, co wynika z ograniczonej pojemności tych formatów. CD-RW to nośnik, który w najlepszym przypadku umożliwia zapis zaledwie 700 MB danych, co jest znacznie poniżej wymaganej wielkości pliku. Pojemność DVD, zarówno standardowego, jak i rewritable (DVD-RW), wynosi jedynie 4,7 GB na warstwę, a pojemność podwójnej warstwy DVD osiąga 8,5 GB. Oznacza to, że żaden z tych formatów nie jest wystarczający do przechowywania plików o wielkości 20 GB. Typowe błędy myślowe prowadzące do takiej interpretacji mogą obejmować niepełne zrozumienie pojemności różnych nośników danych oraz założenie, że nośniki z wcześniejszych generacji mogą wciąż być wystarczające dla nowoczesnych zastosowań. W rzeczywistości, w miarę rozwoju technologii, rosną wymagania dotyczące przechowywania danych, a starsze standardy muszą być porównywane z nowszymi, które lepiej odpowiadają na te potrzeby. Stąd, wybierając nośnik do przechowywania plików, ważne jest, aby wziąć pod uwagę ich rzeczywistą pojemność oraz przeznaczenie technologiczne.

Pytanie 27

Wyszczuplenie modeli w programie Adobe Photoshop można przeprowadzić z użyciem narzędzia

A. rozmycie inteligentne.
B. rozmycie kształtu.
C. filtr renderowanie.
D. filtr skraplanie.
Przy retuszu zdjęć czy modelowaniu sylwetek w Photoshopie łatwo pomylić narzędzia, bo program oferuje naprawdę sporo opcji do obróbki obrazu. Rozmycie kształtu czy rozmycie inteligentne mają zupełnie inne zastosowania – służą do zmiękczania wybranych obszarów, zmniejszania szczegółowości czy uzyskania efektu łagodnego przejścia między kolorami. Chociaż można nimi lekko ukryć drobne niedoskonałości skóry, to niestety nie nadają się do realnej zmiany proporcji ciała czy twarzy. Filtr renderowanie natomiast w ogóle nie jest związany z modyfikacją kształtu istniejących elementów na fotografii – używa się go raczej do generowania efektów świetlnych, cieni, mgły czy tekstur, a nie do „wyszczuplania” czy modelowania postaci. Często spotykam się z błędnym przekonaniem, że każde rozmycie daje efekt „smukłości”, ale to nie działa w ten sposób – rozmycie jedynie zaciera detale, a nie zmienia konturów sylwetki. Podobnie, osoby zaczynające przygodę z Photoshopem mogą sięgnąć po renderowanie, bo kojarzy się z zaawansowanymi efektami, jednak to ślepa uliczka w kontekście modelowania kształtów ludzi. Najlepszą praktyką jest korzystanie z narzędzi specjalnie zaprojektowanych do konkretnych zadań – i właśnie dlatego filtr skraplanie jest tutaj absolutnie niezastąpiony. Przemieszczanie pikseli, rzeźbienie detali czy subtelne zmiany to domena tego filtru, co odróżnia go od wszystkich innych wymienionych opcji. Warto mieć świadomość, że nieprawidłowy wybór narzędzia może prowadzić do nienaturalnego efektu lub niepotrzebnej utraty jakości obrazu, co w fotograficznej branży jest po prostu nieakceptowalne.

Pytanie 28

Do czyszczenia matrycy z kurzu, drobnych włosków najkorzystniej zastosować

A. specjalne pióro czyszczące.
B. nasączoną watkę.
C. chusteczkę nawilżoną wodą miceralną.
D. szmatkę.
Matryca aparatu to bardzo delikatny element, który łatwo uszkodzić lub zarysować. Dlatego tak ważne jest, żeby używać do jej czyszczenia tylko sprawdzonych narzędzi. Specjalne pióro czyszczące, tzw. lens pen, zostało właśnie stworzone z myślą o takich zadaniach – jego końcówka wykonana jest z miękkiego materiału, często z dodatkiem węgla aktywnego, co pozwala skutecznie usuwać kurz, drobinki i lekkie zanieczyszczenia, nie ryzykując zarysowań. Moim zdaniem, to też najlepszy wybór, jeśli komuś zależy na bezpieczeństwie matrycy i długowieczności sprzętu. Profesjonaliści stosują pióra czyszczące nie tylko do matryc, ale też do soczewek czy filtrów, bo są po prostu sprawdzone. Oczywiście, samo użycie pióra to nie wszystko – ważne jest odpowiednie przygotowanie, np. przedmuchanie matrycy gruszką, żeby nie wcierać większych drobin. Branża foto raczej jednogłośnie poleca tego typu narzędzia jako pierwszy krok przed bardziej ryzykownymi metodami (np. mokrym czyszczeniem). Warto pamiętać, że niewłaściwe czyszczenie bardzo łatwo może doprowadzić do trwałych uszkodzeń, więc lepiej trzymać się dobrych praktyk i zainwestować w pióro czyszczące. To taki must-have każdego, kto poważnie myśli o fotografii cyfrowej.

Pytanie 29

Aby uzyskać najwyższy kontrast kolorów na zdjęciu między tłem a fotografowanym żółtym obiektem, jakie tło powinno być użyte podczas robienia zdjęcia cytryny?

A. zielone
B. niebieskie
C. białe
D. czerwone
Niebieskie tło jest optymalnym wyborem dla fotografii cytryny, ponieważ kontrastuje z jej naturalnym kolorem. Cytryna charakteryzuje się intensywnym żółtym odcieniem, który wyróżnia się na tle niebieskim, tworząc wyraźny efekt wizualny. Zastosowanie niebieskiego tła pozwala na maksymalne wydobycie detali obiektu, co jest kluczowe w fotografii produktowej oraz reklamowej. W praktyce, dobór tła w fotografii ma ogromne znaczenie dla odbioru wizualnego. W branży fotograficznej powszechnie stosuje się zasady kolorów komplementarnych, które wskazują, że kolory znajdujące się naprzeciwko siebie na kole barw, takie jak żółty i niebieski, tworzą silny kontrast. Dodatkowo, wybór niebieskiego tła może pomóc w zminimalizowaniu odblasków, co jest istotne przy pracy z połyskującymi powierzchniami. Dzięki zastosowaniu niebieskiego tła uzyskujemy nie tylko estetyczny, ale także profesjonalny efekt, który przyciąga wzrok i wyróżnia produkt na tle konkurencji.

Pytanie 30

Które z przedstawionych zdjęć jest skadrowane zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki obrazu?

Ilustracja do pytania
A. A.
B. B.
C. C.
D. D.
Zdjęcie B jest doskonałym przykładem poprawnego skadrowania zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki obrazu. Kluczowym elementem jest umiejscowienie głównego obiektu, którym jest bańka mydlana, blisko środka kadru, co sprzyja przyciągnięciu uwagi widza i tworzy harmonijny układ. Wykorzystanie reguły trzecich, w której kompozycja podzielona jest na trzy równe części zarówno w pionie, jak i w poziomie, pozwala na naturalne prowadzenie wzroku. Zrównoważenie elementów w kadrze jest istotne, ponieważ unika się dominacji jednego z nich, co mogłoby wprowadzić chaos. Poza tym tło zdjęcia jest odpowiednio rozmyte, co sprzyja skupieniu się na głównym obiekcie, minimalizując wszelkie niepożądane rozpraszacze. Dla lepszego zrozumienia, warto zauważyć, że profesjonalne zdjęcia portretowe często korzystają z podobnych zasad, aby zapewnić, że główny temat jest wyraźnie widoczny. Stosowanie takich technik kompozycyjnych jest kluczowe w fotografii, ponieważ wpływa na odbiór wizualny i emocjonalny zdjęcia.

Pytanie 31

Które kolory należy zastosować w kompozycji graficznej, aby uzyskać wrażenie zimnej tonacji?

A. Pomarańczowy i brązowy.
B. Pomarańczowy i zielony.
C. Błękitny i granatowy.
D. Zielony i czerwony.
Błękitny i granatowy to klasyczne kolory zaliczane do chłodnej palety barw. W grafice komputerowej oraz projektowaniu wizualnym takie odcienie używa się, gdy zależy nam na wrażeniu świeżości, spokoju albo nawet lekkości – coś jak poranek po deszczu albo zimowy krajobraz. W praktyce często spotyka się je w identyfikacjach wizualnych firm technologicznych, branży finansowej czy medycznej, bo budzą zaufanie i kojarzą się z profesjonalizmem. Z mojego doświadczenia dobrym trikiem jest zestawianie błękitów i granatów z delikatną szarością lub bielą, dzięki czemu kompozycja nie jest monotonna, a jednocześnie nadal zachowuje zimny charakter. Standardy projektowe, takie jak teoria barw (np. koło barw Ittena), wyraźnie pokazują, że niebieskości i odcienie szaroniebieskie są odbierane jako barwy zimne, czyli takie, które optycznie „oddalają się” od obserwatora. Często stosuje się je w grafice użytkowej, gdy chcemy, by odbiorca odczuł dystans, czystość albo wręcz sterylność – dobrym przykładem są strony szpitali, aplikacje pogodowe albo tła w reklamach leków. Warto też pamiętać, że barwy chłodne wprowadzają do projektu spokój, pomagają wyciszyć całość kompozycji i uniknąć wizualnego chaosu, co jest bardzo ważne szczególnie przy dużych powierzchniach barwnych.

Pytanie 32

Aby uzyskać pozytyw czarno-biały o bardzo wysokim kontraście obrazu, do kopiowania negatywu wywołanego do zalecanego gradientu należy użyć papieru fotograficznego o gradacji

A. twardej
B. specjalnej
C. miękkiej
D. normalnej
Aby uzyskać pozytyw czarno-biały o bardzo dużym kontraście, kluczowe jest zastosowanie papieru fotograficznego o gradacji twardej. Twarda gradacja pozwala na wyraźne oddanie różnic tonalnych w obrazie, co jest niezbędne w przypadku zdjęć wymagających intensywnego kontrastu. W praktyce oznacza to, że ciemniejsze obszary negatywu będą się bardziej utrwalać na papierze, co prowadzi do ostrzejszych i bardziej wyrazistych detali. Dobrą praktyką jest stosowanie papierów twardych w sytuacjach, gdy negatyw posiada duże różnice w jasności oraz w przypadku fotografii krajobrazowej, czarno-białej portretowej czy architektury. Warto również zwrócić uwagę na wybór odpowiednich chemikaliów do wywoływania, które mogą jeszcze bardziej podkreślić właściwości papeterii, zapewniając ostateczny efekt wizualny. Dobre rezultaty można osiągnąć, korzystając z uznanych marek papieru fotograficznego, które oferują twardą gradację oraz posiadają wysoką jakość powierzchni, co dodatkowo wpływa na końcowy efekt pracy.

Pytanie 33

Techniką mocowania obiektywów nie jest system mocowania

A. adapterowe
B. zatrzaskowe
C. bagnetowe
D. gwintowe
Mocowania gwintowe, bagnetowe oraz adapterowe to popularne metody mocowania obiektywów stosowane w fotografii. Mocowanie gwintowe polega na wkręceniu obiektywu w gniazdo aparatu, co zapewnia stabilne połączenie, ale wymaga więcej czasu na montaż i demontaż. W przypadku mocowania bagnetowego, obiektywy są wyposażone w specjalne zaczepy, które umożliwiają szybkie zatrzaskowanie obiektywu na aparacie, co jest niezwykle praktyczne w dynamicznych warunkach fotografowania. Adaptery natomiast umożliwiają korzystanie z obiektywów zaprojektowanych dla różnych systemów mocowania, co daje fotografom większą elastyczność i możliwość eksperymentowania z różnymi rodzajami obiektywów. Wybór odpowiedniego systemu mocowania powinien być dostosowany do stylu pracy fotografa oraz specyfiki jego sprzętu. Często zdarza się, że nowi użytkownicy nie mają świadomości, że niektóre mocowania, jak zatrzaskowe, nie są standardowo stosowane w kontekście obiektywów, co prowadzi do błędnych założeń. Kluczowe jest zrozumienie różnorodności systemów mocowania obiektywów oraz ich właściwego zastosowania, co ma istotne znaczenie w codziennej pracy fotografa.

Pytanie 34

Najnowsze medium służące do długoterminowej archiwizacji zdjęć to

A. papier fotograficzny RC o podwyższonej trwałości
B. taśmy magnetyczne LTO-9
C. dyski M-DISC o trwałości szacowanej na 1000 lat
D. dyski SSD z pamięcią typu MLC
Papier fotograficzny RC o podwyższonej trwałości to jedna z opcji przechowywania zdjęć, ale nie jest odpowiedni do długoterminowej archiwizacji w porównaniu do dysków M-DISC. Papier ten, chociaż zapewnia lepszą jakość obrazu i trwałość niż tradycyjny papier, jest podatny na działanie warunków atmosferycznych, takich jak wilgoć czy światło, które mogą prowadzić do blaknięcia i degradacji obrazu. Taśmy magnetyczne LTO-9 są również ważnym medium do archiwizacji danych, jednak ich trwałość nie jest tak wysoka jak w przypadku M-DISC. LTO-9 oferują znakomitą pojemność i szybkość transferu, ale są bardziej odpowiednie do archiwizacji danych w środowiskach korporacyjnych, gdzie wymagane jest szybkie wykonywanie kopii zapasowych, a niekoniecznie do długoterminowego przechowywania. Dyski SSD z pamięcią typu MLC z kolei oferują wysoką szybkość odczytu i zapisu, ale ich żywotność i odporność na utratę danych nie dorównują dyskom M-DISC. MLC, choć efektywne, są stosunkowo drogie i ich trwałość w dłuższej perspektywie może być ograniczona. W praktyce, wiele osób myli pojęcie trwałości z wydajnością, co prowadzi do niepoprawnych wyborów, jeśli chodzi o archiwizację danych. Kluczowe jest zrozumienie, że długoterminowa archiwizacja wymaga innych parametrów niż codzienne użytkowanie.

Pytanie 35

Podczas zdjęć w studio w celu równomiernego, upiększającego oświetlenia twarzy modelki należy zastosować

A. wrota.
B. softbox i blendy.
C. soczewkę Fresnela.
D. stożkowy tubus.
Softboxy i blendy to absolutna podstawa przy portretach studyjnych, właśnie dlatego są tak chętnie wykorzystywane przez profesjonalistów – nie tylko zresztą w fotografii beauty, ale też w modzie czy reklamie. Odpowiednio duży softbox rozprasza światło, przez co cienie stają się miękkie i niemal niewidoczne, a rysy twarzy modelki wyglądają naturalnie i korzystnie. To światło jest bardzo „łaskawe”, wygładza drobne niedoskonałości skóry i sprawia, że zdjęcia są wręcz upiększające. Blenda zaś odbija światło w wybrane miejsca, eliminując dodatkowe cienie – na przykład pod oczami albo w okolicach szyi i żuchwy. Moim zdaniem trudno wyobrazić sobie sesję beauty bez tych narzędzi, bo dają naprawdę dużą kontrolę nad oświetleniem. W praktyce, stosując softbox jako główne źródło światła oraz blendę od dołu, uzyskasz efekt tzw. beauty light – to standard branżowy. Warto pamiętać, że światło miękkie jest znacznie bardziej pożądane w portrecie niż ostre, które podkreśla zmarszczki czy niedoskonałości. Oczywiście wszystko zależy od zamierzonego efektu, ale przy klasycznej fotografii upiększającej ta konfiguracja to strzał w dziesiątkę.

Pytanie 36

Skanowanie zdjęć to proces polegający na

A. konwersji materiału cyfrowego na analogowy
B. konwersji materiału analogowego na cyfrowy
C. stworzeniu plików RAW
D. przygotowaniu kopii zdjęciowych
Udzielając odpowiedzi, która sugeruje utworzenie plików RAW, można wprowadzić się w błąd co do definicji i roli skanowania. Pliki RAW to formaty plików, które zawierają surowe dane z matrycy aparatu, a nie proces skanowania fotografii. Skanowanie nie koncentruje się na tworzeniu plików RAW, lecz na cyfryzacji materiałów analogowych. Również myślenie, że skanowanie polega na zamianie materiału cyfrowego na analogowy, jest niepoprawne, ponieważ w praktyce nie ma potrzeby konwertowania cyfrowych obrazów na analogowe. Skanowanie ma na celu ich digitalizację, a nie odwrotność. Utworzenie kopii fotograficznych nie odnosi się bezpośrednio do samego procesu skanowania, który bardziej koncentruje się na przechwytywaniu i konwertowaniu istniejącego obrazu do formatu cyfrowego. Typowym błędem w myśleniu jest mylenie procesów związanych z analogiem i cyfrą oraz niewłaściwe zrozumienie celu digitalizacji. Warto zauważyć, że standardy cyfrowe, takie jak TIFF czy JPEG, są często wykorzystywane w rezultacie skanowania, a nie podczas przetwarzania materiałów analogowych do formatu RAW.

Pytanie 37

Jakie parametry działania skanera wpływają na zdolność do wiernego odwzorowania drobnych detali w głębokich cieniach skanowanego dokumentu?

A. Rozdzielczość interpolowana i mała dynamika skanowania
B. Rozdzielczość optyczna i duża dynamika skanowania
C. Rozdzielczość interpolowana i duża dynamika skanowania
D. Rozdzielczość optyczna i mała dynamika skanowania
Wybór błędnych parametrów, takich jak rozdzielczość interpolowana oraz mała dynamika skanowania, może prowadzić do znacznych niedociągnięć w jakości skanowanych obrazów. Rozdzielczość interpolowana, w przeciwieństwie do optycznej, nie oznacza rzeczywistego zwiększenia zdolności skanera do rejestrowania detali, lecz polega na algorytmicznym powiększaniu istniejących pikseli. To podejście nie poprawia jakości obrazu, a wręcz może wprowadzać artefakty, które zacierają szczegóły, szczególnie w kontekście odwzorowywania drobnych detali w cieniach. Mała dynamika skanowania dodatkowo ogranicza zdolność skanera do uchwycenia szerokiego zakresu tonalnego, co prowadzi do utraty detali w jasnych i ciemnych obszarach obrazów. Skanowanie obrazów o słabej dynamice często skutkuje zjawiskiem zwanym „clipping”, gdzie szczegóły w najjaśniejszych lub najciemniejszych partiach są całkowicie „zdmuchiwane”. Takie błędne podejścia mogą prowadzić do nieefektywnej archiwizacji oraz utraty wartości artystycznej i informacyjnej skanowanych materiałów. W profesjonalnym skanowaniu istotne jest przestrzeganie uznawanych standardów jakości, które wyraźnie wskazują na konieczność stosowania odpowiednich parametrów w celu zachowania autentyczności i detali skanowanych obiektów.

Pytanie 38

Jakie zadanie wiąże się z przygotowaniem fotografii do druku?

A. Redukcja głębi bitowej obrazu cyfrowego oraz zarchiwizowanie pliku graficznego z użyciem algorytmu kompresji stratnej
B. Konfiguracja trybu kwadrychromii
C. Wybór trybu koloru indeksowanego oraz rozdzielczości 72 ppi
D. Dostosowanie rozmiaru obrazu cyfrowego do formatu papieru fotograficznego
Dopasowanie wielkości obrazu cyfrowego do rozmiaru papieru fotograficznego jest kluczowym krokiem w procesie przygotowania zdjęcia do wydruku. Odpowiednie ustawienie wymiarów obrazu zapewnia, że drukowane zdjęcie będzie miało pożądany format i nie straci na jakości ani na kompozycji. W praktyce, jeśli obraz jest zbyt mały, wydruk może ujawnić pikselację, co negatywnie wpływa na odbiór wizualny. Z drugiej strony, zbyt duża wielkość obrazu może prowadzić do niepożądanych przycięć lub deformacji. Profesjonalne podejście zakłada także, że przed przystąpieniem do wydruku należy rozważyć różnorodne formaty papieru, takie jak A4, A3 czy papier fotograficzny o specyficznych wymiarach, a także uwzględnić marginesy i przestrzeń na ewentualne ramki. Warto również zwrócić uwagę na ustawienia DPI (punktów na cal), które powinny wynosić przynajmniej 300 ppi dla zdjęć o wysokiej jakości. Standardy te są przyjęte w branży fotograficznej, co zapewnia optymalne rezultaty podczas druku.

Pytanie 39

Aby uzyskać odwzorowanie w skali 1:1 podczas fotografowania obiektywem o ogniskowej 50 mm, jaki powinien być długość mieszka?

A. 100 mm
B. 50 mm
C. 200 mm
D. 25 mm
Aby uzyskać odwzorowanie w skali 1:1 przy fotografowaniu obiektywem o długości ogniskowej 50 mm, konieczne jest zastosowanie mieszka o długości 50 mm. W kontekście technik fotograficznych, odwzorowanie w skali 1:1 oznacza, że obiekt fotografowany ma identyczny rozmiar na matrycy aparatu jak w rzeczywistości. Mieszek, jako akcesorium fotograficzne, pozwala na regulację odległości między obiektywem a matrycą, co jest kluczowe w makrofotografii. Gdy obiektyw jest umieszczony na odpowiedniej odległości od matrycy, obraz obiektu jest równoznaczny jego rzeczywistym rozmiarom. W praktyce, przy użyciu 50 mm, uzyskanie tej samej długości mieszka daje możliwość dokładnego uchwycenia detali obiektu, co jest niezwykle istotne w fotografii przyrodniczej czy produktowej, gdzie precyzyjne odwzorowanie jest kluczowe. Takie podejście jest zgodne z zasadami makrofotografii, w której kluczowym wymogiem jest dostosowanie odległości w zależności od używanego obiektywu.

Pytanie 40

Opublikowanie zdjęcia dziecka z uroczystości rozpoczęcia zajęć w przedszkolu na stronie internetowej przedszkola wymaga zgody

A. opiekuna prawnego dziecka.
B. dyrektora przedszkola.
C. koleżanek.
D. dziecka.
Publikacja zdjęcia dziecka na stronie internetowej przedszkola to poważna sprawa, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. Moim zdaniem warto pamiętać, że zgodnie z RODO i polskim prawem oświatowym, każde wykorzystanie wizerunku dziecka wymaga zgody jego opiekuna prawnego, a nie samego dziecka, dyrektora czy koleżanek. To opiekun prawny ma prawo decydować, czy fotografię dziecka można w ogóle rozpowszechniać – i nie ma tutaj wyjątków, nawet jeśli sytuacja wydaje się naprawdę niewinna, jak rozpoczęcie roku. W praktyce przedszkola i szkoły stosują specjalne formularze zgód na początku roku szkolnego, gdzie rodzice wyraźnie zaznaczają, czy pozwalają na użycie zdjęć swoich pociech w materiałach promocyjnych czy na stronie placówki. Branżowe standardy wyraźnie wskazują, że bez tej zgody publikacja może doprowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym naruszenia dóbr osobistych dziecka oraz kary finansowe dla przedszkola. Dla bezpieczeństwa najlepiej zawsze mieć taką zgodę na piśmie, bo w razie wątpliwości to ona jest podstawą do ewentualnej obrony. Uważam, że w erze cyfrowej świadomość takich zasad jest wręcz obowiązkowa – nie tylko dla dyrektorów, ale i każdego nauczyciela i wychowawcy.