Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 14 lutego 2026 00:44
  • Data zakończenia: 14 lutego 2026 00:59

Egzamin zdany!

Wynik: 38/40 punktów (95,0%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Jaką rozdzielczość powinno mieć zeskanowane zdjęcie o wymiarach 10 × 15 cm, aby jego wydruk w rozdzielczości 300 dpi miał format 20 × 30 cm?

A. 1200 spi
B. 150 spi
C. 600 spi
D. 300 spi
Aby uzyskać obraz o wymiarach 20 × 30 cm przy rozdzielczości 300 dpi, musimy zrozumieć, jakie są wymagania dotyczące rozdzielczości przy skanowaniu. Rozdzielczość skanera, wyrażana w spi (sample per inch), określa, ile punktów obrazu jest rejestrowanych na cal. Przy obliczeniach musimy wziąć pod uwagę, że 300 dpi oznacza, iż na każdym calu rozmiaru wydruku powinno znaleźć się 300 punktów. W przypadku formatu 20 × 30 cm, co odpowiada 7.87 × 11.81 cali, całkowita liczba pikseli wymagana do uzyskania odpowiedniej jakości wydruku wynosi 2362 × 3543 pikseli. Z tego wynika, że przy skanowaniu z rozdzielczością 600 spi uzyskujemy wystarczającą ilość szczegółów, aby obraz po wydrukowaniu nie stracił na jakości. W praktyce skanowanie z wyższą rozdzielczością, jak 600 spi, jest zalecane przy archiwizacji zdjęć, ponieważ pozwala na zachowanie większej ilości detali, co jest szczególnie istotne w przypadku późniejszego przetwarzania lub powiększania obrazu. Tego rodzaju praktyka jest zgodna ze standardami branżowymi, które sugerują zachowanie wysokiej rozdzielczości dla materiałów archiwalnych.

Pytanie 2

Wygładzanie skóry w programie Adobe Photoshop realizowane jest z użyciem narzędzia

A. inteligentne wyostrzanie.
B. gumka.
C. separacja częstotliwości.
D. stempel.
Separacja częstotliwości w Photoshopie to prawdziwy gamechanger, jeśli chodzi o profesjonalne wygładzanie skóry, zwłaszcza w branży beauty czy portretowej. Cała magia polega na tym, że rozdzielasz zdjęcie na dwa osobne poziomy: jeden odpowiada za szczegóły (np. pory, drobne włoski), drugi za kolory i ogólne przejścia tonalne. Dzięki temu możesz wygładzić kolorystykę skóry, nie zabijając przy tym tekstury. To właśnie ta metoda pozwala wyeliminować nieestetyczne przebarwienia albo plamy, jednocześnie zachowując naturalny wygląd skóry – żaden efekt maski, tylko subtelne poprawki. Moim zdaniem, separacja częstotliwości to też świetny sposób, żeby uniknąć typowych błędów początkujących, którzy czasem przesadzają z rozmywaniem czy klonowaniem. Pracując tą techniką, dużo łatwiej kontrolować efekt końcowy. W profesjonalnych workflow retuszerskich separację stosuje się regularnie, bo daje maksymalną elastyczność. W praktyce wygląda to tak, że tworzysz dwa duplikaty warstwy – jedna dla niskich częstotliwości, druga dla wysokich – i edytujesz je niezależnie. Warto też wspomnieć, że taka metoda jest zgodna z dobrymi praktykami, bo nie prowadzi do utraty szczegółów ani nie niszczy struktury skóry, co jest kluczowe w wysokiej klasy retuszu. Jak się w tym wprawisz, to efekty potrafią naprawdę zachwycić nawet najbardziej wymagających klientów.

Pytanie 3

Który rodzaj planu zdjęciowego zastosowano na fotografii?

Ilustracja do pytania
A. Duże zbliżenie.
B. Detal.
C. Plan pełny.
D. Plan ogólny.
Odpowiedź "Duże zbliżenie" jest poprawna, ponieważ na przedstawionej fotografii widoczny jest wyraźny detal owoców w wiadrze, co pozwala na dokładne ich obserwowanie. Duże zbliżenie to technika fotografii, która umożliwia uchwycenie szczegółów obiektu, co w tym przypadku objawia się w postaci wyrazistej struktury, koloru oraz kształtu owoców. Tego rodzaju ujęcie jest często stosowane w fotografii produktowej, aby podkreślić cechy wizualne i zachęcić do zakupu. W kontekście standardów fotograficznych, duże zbliżenie stosuje się także w makrofotografii, gdzie ważne jest uchwycenie detali, które nie byłyby widoczne gołym okiem. Wiedza na temat odpowiedniego planu zdjęciowego zwiększa umiejętność narracji wizualnej oraz wpływa na jakość finalnych efektów fotograficznych.

Pytanie 4

W aparatach fotograficznych oznaczenie S (Tv) odnosi się do trybu

A. automatyki z preselekcją czasu
B. automatyki z preselekcją przysłony
C. manualnego
D. automatyki programowej
Tryb S (znany również jako Tv w niektórych aparatach) oznacza automatyczną preselekcję czasu, co pozwala fotografowi na ręczne ustawienie czasu naświetlania. W tym trybie aparat automatycznie dobiera wartość przysłony, aby uzyskać prawidłową ekspozycję w zależności od panujących warunków oświetleniowych. Jest to niezwykle użyteczne w sytuacjach, gdzie ruch obiektów jest istotny, na przykład przy fotografowaniu sportów lub w przypadku szybkich zmian oświetlenia. Dzięki temu fotograf ma kontrolę nad czasem naświetlania, co pozwala na uchwycenie dynamicznych scen. Dobrą praktyką jest używanie tego trybu, gdy chcemy zamrozić ruch, na przykład przy fotografowaniu pędzącego samochodu, gdzie ustawienie krótkiego czasu naświetlania, np. 1/1000 sekundy, pozwala na uchwycenie szczegółów bez rozmycia. Warto również pamiętać, że zmieniając czas naświetlania, wpływamy na głębię ostrości zdjęcia, co powinno być brane pod uwagę podczas planowania kadrów, szczególnie w trybie S.

Pytanie 5

W celu uniknięcia na zdjęciu efektu poruszenia należy podczas rejestracji obrazu przy długim czasie ekspozycji użyć

A. lampy błyskowej.
B. konwertera.
C. statywu z głowicą.
D. adaptera.
Statyw z głowicą to naprawdę podstawowe i nieocenione narzędzie w fotografii, zwłaszcza kiedy planujemy wykonywać zdjęcia przy długim czasie naświetlania. Chodzi o to, że im dłużej migawka pozostaje otwarta, tym większa szansa, że nawet najmniejsze drgnięcie aparatu spowoduje rozmycie zdjęcia. To jest dosłownie fizyka – nawet lekkie tąpnięcie ręki może zrujnować cały kadr. Statyw zapewnia pełną stabilizację sprzętu, a głowica pozwala na precyzyjne ustawienie pozycji aparatu w dowolnej osi, więc możesz dokładnie skomponować kadr i mieć pewność, że nic się nie przesunie. Bez statywu trudno wyobrazić sobie nocne fotografowanie, zdjęcia krajobrazów o świcie czy robienie zdjęć długą ogniskową, gdzie każdy ruch jest wyolbrzymiany. Sam wielokrotnie przekonałem się, że nawet z najdroższymi obiektywami ze stabilizacją nie uzyska się takiej pewności jak z solidnym statywem. Jest to zgodne z praktykami branżowymi – każdy profesjonalny fotograf krajobrazowy czy architektury używa statywu jako standardu przy dłuższych ekspozycjach. Zresztą nawet w fotografii produktowej, gdy światła jest mało, statyw to podstawa. Warto pamiętać, że oprócz samego statywu kluczowa jest też porządna głowica: kulowa daje dużą swobodę, panoramiczna ułatwia fotografowanie pejzaży. To sprzęt, w który naprawdę opłaca się zainwestować.

Pytanie 6

Do wykonania zdjęcia sportowego w hali sportowej najlepiej zastosować

A. obiektyw szerokokątny o ogniskowej 14-24 mm
B. standardowy obiektyw o ogniskowej 50 mm
C. obiektyw typu rybie oko
D. jasny teleobiektyw o ogniskowej 70-200 mm
Jasny teleobiektyw o ogniskowej 70-200 mm to jeden z najlepszych wyborów do fotografii sportowej, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak hale sportowe. Ogniskowa 70-200 mm pozwala na uchwycenie akcji z odpowiedniej odległości, co jest szczególnie ważne w sportach drużynowych, gdzie zawodnicy mogą poruszać się szybko i zmieniać pozycje. Jasność obiektywu, mierzona w wartościach przysłony, jest kluczowa, zwłaszcza w trudnych warunkach oświetleniowych, które często występują w halach sportowych. Dzięki dużej przysłonie, takiej jak f/2.8, można uzyskać odpowiednią ekspozycję przy niższej wartości ISO, co z kolei minimalizuje szumy w zdjęciach. W praktyce, obiektyw ten pozwala na łatwe uchwycenie detali, takich jak wyraz twarzy zawodników, a także dynamiki ruchu. Dodatkowo, teleobiektywy często charakteryzują się lepszymi właściwościami optycznymi, co skutkuje ostrzejszymi obrazami i lepszymi kontrastami, co jest niezmiernie ważne w fotografii sportowej, aby oddać intensywność rozgrywek.

Pytanie 7

Do wykonania wydruków odpornych na warunki atmosferyczne nie należy stosować techniki druku

A. solwentowego na podłożu PCV.
B. termosublimacyjnego na podłożu kartonowym.
C. laserowego na folii.
D. atramentowego w jakości fotograficznej.
Poprawnie wskazana została technika atramentowa w jakości fotograficznej. To bardzo ważne rozróżnienie, bo „jakość fotograficzna” w druku atramentowym zazwyczaj oznacza druk na papierach powlekanych (foto, baryta, papiery fine art) przeznaczonych do ekspozycji we wnętrzach, a nie na zewnątrz. Tego typu wydruki są robione najczęściej na atramentach barwnikowych (dye) lub pigmentowych, ale cała technologia – tusz + podłoże – jest projektowana pod warunki galerii, biura, mieszkania. Czyli: stabilne oświetlenie, brak deszczu, ograniczone promieniowanie UV, niewielkie wahania temperatury i wilgotności. W praktyce takie wydruki, nawet z dobrych drukarek fotograficznych, na zewnątrz bardzo szybko tracą nasycenie, mogą blaknąć, a papier zaczyna falować, chłonąć wodę, rozwarstwiać się. Z mojego doświadczenia: już po kilku dniach na ostrym słońcu i deszczu widać wyraźne pogorszenie jakości, szczególnie przy atramentach barwnikowych. Dobre pigmenty wytrzymują dłużej, ale nadal nie jest to poziom trwałości wymagany np. dla szyldów, banerów czy tablic informacyjnych na dworze. Branżowym standardem przy wydrukach odpornych na warunki atmosferyczne są technologie takie jak druk solwentowy, ekosolwentowy, lateksowy czy UV, stosowane na podłożach typu PCV, baner, siatka mesh, folie samoprzylepne. Druk laserowy na folii też może być stosunkowo odporny, bo toner jest termicznie utrwalany na podłożu i nie rozpuszcza się w wodzie tak łatwo jak tusz wodny. Nawet termosublimacja na kartonie, choć karton sam w sobie nie jest idealny na deszcz, daje obraz raczej odporny na wilgoć, bo barwnik wnika w strukturę materiału. Dobra praktyka jest taka: jeśli planujesz wydruk do zastosowań zewnętrznych, patrzysz nie tylko na „ładny obrazek”, ale na całą technologię – rodzaj atramentu, sposób utrwalenia, podłoże oraz ewentualne laminowanie. Druk atramentowy w jakości fotograficznej jest super do albumów, wystaw wewnętrznych, portfolio, ale na zewnątrz po prostu się nie sprawdza i dlatego właśnie nie powinien być stosowany jako podstawowa technika do wydruków odpornych na warunki atmosferyczne.

Pytanie 8

Efekt vintageu na fotografii cyfrowej można uzyskać stosując

A. maksymalne wyostrzenie krawędzi obiektów
B. krzywe tonalne z podniesieniem punktów w cieniach
C. obniżenie temperatury barwowej do 2000K
D. zwiększenie nasycenia wszystkich kolorów o 50%
Efekt vintage'u w fotografii cyfrowej jest często osiągany poprzez manipulację krzywymi tonalnymi, co pozwala na uzyskanie charakterystycznego wyglądu, który imituje stary, analogowy styl. Krzywe tonalne to narzędzie, które umożliwia precyzyjną kontrolę nad jasnością i kontrastem zdjęcia w różnych zakresach tonalnych. Podnoszenie punktów w cieniach sprawia, że ciemniejsze obszary zdjęcia stają się jaśniejsze, co w efekcie nadaje im bardziej wyblakły wygląd, typowy dla zdjęć z przeszłości. Tego rodzaju technika jest szczególnie przydatna, gdy chcemy uzyskać efekt przestarzałego filmu, który często charakteryzował się gorszym odwzorowaniem szczegółów w cieniach oraz lekko zmiękczonymi krawędziami. Przykładem zastosowania tego efektu może być fotografia portretowa, gdzie podniesienie cieni sprawia, że skóra wygląda bardziej naturalnie i delikatnie. Warto również wspomnieć, że odpowiednie dostosowanie krzywych może również wpłynąć na nasycenie kolorów, co jest kluczowym aspektem w tworzeniu zdjęć z efektami vintage.

Pytanie 9

Wyszczuplenie modeli w programie Adobe Photoshop przeprowadza się z użyciem narzędzia

A. rozmycie inteligentne.
B. filtr skraplanie.
C. rozmycie kształtu.
D. filtr renderowanie.
Filtr skraplanie, czyli w Photoshopie narzędzie Liquify, to zdecydowany standard branżowy jeśli chodzi o wszelkie manipulacje sylwetką czy modelowanie kształtów na zdjęciach. Właśnie to narzędzie daje największą swobodę – można przesuwać części ciała, wygładzać linie, a nawet subtelnie wysmuklać czy powiększać wybrane elementy. Z mojego doświadczenia wynika, że retuszerzy i graficy wykorzystują Liquify nie tylko do wyszczuplania modeli, ale też do poprawiania ubrań, korygowania drobnych deformacji czy wyrównywania tła, jeśli coś się „wylewa” poza główny plan. Co istotne, praca z Liquify wymaga trochę wprawy, bo łatwo przesadzić – wtedy obraz wygląda nienaturalnie i od razu widać manipulację. Najlepsi graficy zawsze pracują na kopii warstwy i korzystają z masek, żeby móc cofnąć przesadzone zmiany. W praktyce nieraz spotykałem się z tym, że standardem jest zachowanie subtelności – branża reklamowa i wydawnicza zwykle oczekuje efektu „naturalnego retuszu”, czyli poprawki są widoczne, ale nie rażą. Jeśli chcesz się nauczyć profesjonalnego retuszu sylwetek, to właśnie z Liquify warto zacząć – praktyka czyni mistrza. Poza tym, od niedawna Photoshop udostępnił też dodatkowe funkcje w tym filtrze, jak korekta oczu, nosa czy ust, co jeszcze bardziej ułatwia pracę przy portretach.

Pytanie 10

Jakiego filtru należy użyć podczas przenoszenia negatywu na papier fotograficzny wielokontrastowy, aby zwiększyć kontrast obrazu?

A. Purpurowy
B. Żółty
C. Szary
D. Zielony
Filtr purpurowy jest kluczowy w procesie kopiowania negatywu na wielokontrastowy papier fotograficzny, ponieważ działa na zasadzie selektywnego blokowania światła o określonej długości fali. W przypadku wielokontrastowego papieru fotograficznego, który reaguje na różne długości fal świetlnych, zastosowanie filtra purpurowego pozwala na zwiększenie kontrastu obrazu. Filtr ten absorbuje światło zielone i niebieskie, a przepuszcza światło czerwone, co prowadzi do większej różnicy między jasnymi a ciemnymi partiami obrazu. W praktyce oznacza to, że szczegóły w ciemnych obszarach negatywu staną się bardziej wyraziste, co jest szczególnie przydatne w przypadku negatywów o niskim kontraście. Użycie filtra purpurowego jest zgodne z najlepszymi praktykami w fotografii analogowej, gdyż pozwala na uzyskanie bardziej dynamicznych i ekspresyjnych efektów w finalnym wydruku. Warto również zauważyć, że różne rodzaje papierów wielokontrastowych mogą mieć różne reakcje na filtry, dlatego zaleca się testowanie i eksperymentowanie z różnymi kombinacjami, aby osiągnąć pożądany efekt.

Pytanie 11

Który pomiar natężenia światła TTL opiera się na uśrednianiu jasności z całej fotografowanej sceny, z akcentem na centralny obszar kadru?

A. Wielosegmentowy
B. Punktowy
C. Matrycowy
D. Centralnie ważony
Odpowiedź 'Centralnie ważony' jest prawidłowa, ponieważ ten tryb pomiaru natężenia światła koncentruje się na uśrednieniu wartości jasności ze sceny, z uwzględnieniem przede wszystkim środkowego obszaru kadru. To podejście jest szczególnie użyteczne w sytuacjach, gdy główny obiekt fotografowany znajduje się w centrum kadru, co pozwala na uzyskanie odpowiedniej ekspozycji. W praktyce, stosując centralnie ważony pomiar, fotograf może lepiej kontrolować rezultaty w scenariuszach, gdzie kontrasty w oświetleniu są znaczące, a kluczowy element obrazu wymaga odpowiedniego naświetlenia. Warto również zauważyć, że centralnie ważony pomiar jest często preferowany w sytuacjach portretowych, gdzie twarz modela znajduje się zwykle w centrum, a pozostałe tło może być mniej istotne. Zgodnie z dobrymi praktykami, korzystanie z tego rodzaju pomiaru w odpowiednich warunkach znacząco zwiększa szansę na uzyskanie dobrze naświetlonego zdjęcia.

Pytanie 12

Perspektywę żabią zastosowano na fotografii

A. Fotografia 1
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Fotografia 4
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Fotografia 2
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Fotografia 3
Ilustracja do odpowiedzi D
W fotografii perspektywa żabia jest specyficznym sposobem kadrowania, przy którym aparat ustawiony jest nisko, tuż przy powierzchni, albo nawet poniżej poziomu fotografowanego obiektu. Efektem takiego ujęcia jest wrażenie, że dany przedmiot czy postać są większe, bardziej monumentalne czy wręcz przytłaczające. To typowy zabieg, jeśli chcemy nadać zdjęciu dynamiki lub wyróżnić fotografowany motyw na tle otoczenia. Niestety, wskazując inne ujęcia niż fotografia numer 3, pomijamy fakt, że w tych pozostałych zdjęciach aparat znajduje się na wysokości doniczki lub powyżej niej, przez co uzyskana perspektywa jest neutralna lub wręcz z lotu ptaka (jak w przypadku fotografii wykonanej mocno od góry). Takie kadrowanie jest powszechne np. w dokumentacji obiektów czy na zdjęciach katalogowych, gdzie ważna jest prezentacja całości w sposób czytelny, ale niekoniecznie efektowny. Bardzo częstym błędem w rozpoznaniu żabiej perspektywy jest sugerowanie się wyłącznie poziomem aparatu względem własnych oczu, a nie faktycznym kątem patrzenia na obiekt. Moim zdaniem, żeby dobrze rozpoznać ten rodzaj perspektywy, trzeba pamiętać o jednej rzeczy: na zdjęciu wykonanym z żabiej perspektywy dominują linie wznoszące się, a spód obiektu może być widoczny – to znak rozpoznawczy. Standardy branżowe podkreślają, że żabia perspektywa jest ceniona za swoją umiejętność budowania nastroju i wydobywania detali, które przy klasycznym kadrowaniu byłyby słabo widoczne lub zniknęłyby całkowicie. Jeśli więc na zdjęciu nie widać obiektu od dołu, to z dużym prawdopodobieństwem nie mamy do czynienia z typową perspektywą żabią, tylko z klasyczną lub nawet ptasią.

Pytanie 13

Przy tworzeniu planu sesji zdjęciowej do fotografowania w technice wysokiego klucza, co należy wziąć pod uwagę?

A. ciemne tło, oświetlenie rozproszone
B. jasne tło, oświetlenie skierowane
C. ciemne tło, oświetlenie skierowane
D. jasne tło, oświetlenie rozproszone
Fotografia w technice wysokiego klucza charakteryzuje się jasnymi, dobrze oświetlonymi obrazami, w których dominują jasne tony. Wybór jasnego tła jest kluczowy, ponieważ pomaga w uzyskaniu efektu lekkości i przestronności, który jest istotny w tej technice. Oświetlenie rozproszone, które można osiągnąć na przykład poprzez użycie softboxów lub parasoli, pozwala na uzyskanie delikatnych cieni oraz równomierne oświetlenie obiektu. Dzięki temu, przejrzystość i detale w zdjęciach są lepiej widoczne, co jest szczególnie ważne w fotografii portretowej czy produktowej. Przykładem zastosowania tej techniki może być fotografia ślubna, gdzie ważne jest uchwycenie radosnych chwil w jasnej i przyjemnej atmosferze. Wybierając oświetlenie i tło, zawsze należy pamiętać o harmonii między nimi, co pozwoli na uzyskanie estetycznych i profesjonalnych efektów. W praktyce, technika ta jest powszechnie wykorzystywana w komercyjnej fotografii, na przykład w reklamach, gdzie jasność obrazu przyciąga uwagę potencjalnych klientów.

Pytanie 14

Wskaż typ aparatów, które nie posiadają trybu rejestracji wideo.

A. Wielkoformatowe.
B. Kompaktowe.
C. Bezlusterkowe.
D. Wodoodporne kompaktowe.
Wybrałeś aparaty wielkoformatowe i to jest bardzo trafna odpowiedź. Te konstrukcje to już raczej sprzęt dla zaawansowanych fotografów, często profesjonalistów lub pasjonatów pracujących z fotografią analogową na kliszach o dużych rozmiarach, np. 4x5 cala czy nawet większych. Dzięki temu takie aparaty pozwalają osiągnąć niesamowitą jakość obrazu i bardzo precyzyjną kontrolę nad perspektywą czy płaszczyzną ostrości, ale są całkowicie pozbawione elektroniki do zapisu obrazu cyfrowego. Nie mają zatem żadnych trybów rejestracji wideo – to po prostu niemożliwe z ich budową. W praktyce, używa się ich do fotografii studyjnej, architektury czy krajobrazu, gdzie liczy się maksymalna szczegółowość i pełna kontrola nad ekspozycją, a nie szybkie rejestrowanie ruchu. W dzisiejszych czasach praktycznie każdy aparat kompaktowy, bezlusterkowiec czy nawet wodoodporny kompakt posiada już opcję kręcenia filmów, bo wymaga tego rynek i oczekiwania użytkowników. Wielkoformaty są jednak wyjątkiem – to taki powrót do klasyki, gdzie liczy się jedna, dopracowana klatka. Moim zdaniem praca z nimi wymaga zupełnie innego podejścia niż z dowolnym cyfrowym aparatem – daje to sporo satysfakcji, ale wymaga też pracy manualnej i wiedzy, którą trudno zdobyć na co dzień. W branży raczej się nie spotyka wielkoformatów z funkcją wideo, bo to po prostu nie ta technologia i nie to zastosowanie. Zresztą, nawet nie widziałem, żeby ktoś próbował do nich dobudować moduł do filmowania – to chyba byłoby trochę bez sensu i wbrew koncepcji tych aparatów.

Pytanie 15

Uzyskanie pozytywowej kopii z odpowiednim kontrastem obrazu z negatywu o niskim kontraście jest możliwe dzięki papierowi o gradacji

A. miękkiej
B. normalnej
C. twardej
D. specjalnej
Odpowiedź 'twardej' jest prawidłowa, ponieważ papier o twardej gradacji charakteryzuje się większą czułością na detale i kontrast, co jest szczególnie istotne przy uzyskiwaniu pozytywów z negatywów o niskim kontraście. Twardy papier ma mniejszą zdolność do reprodukcji tonów pośrednich, dlatego lepiej eksponuje jasne i ciemne obszary w obrazie, co pozwala na uzyskanie wyraźniejszego i bardziej kontrastowego pozytywu. W praktyce, przy pracy z negatywami, które nie mają wyraźnych różnic tonalnych, użycie papieru twardego przyczynia się do wydobycia detali, które mogą być niewidoczne na mniej kontrastowych kopiach. W przypadku negatywów, gdzie różnice w jasności są minimalne, zastosowanie papieru twardego pozwala na lepsze odwzorowanie wysokich tonów, co jest kluczowe dla uzyskania jakościowych rezultatów w fotografii. Standardy branżowe zalecają użycie papierów o różnej gradacji w zależności od charakterystyki negatywu, co umożliwia fotografom optymalizację procesu druku.

Pytanie 16

Jakie wartości parametrów ekspozycji powinny być zastosowane po nałożeniu filtru o krotności 4 na obiektyw, jeśli poprawne wartości bez filtru to: liczba przesłony 11 oraz czas naświetlania 1/500 s?

A. f/16 i 1/250 s
B. f/8 i 1/250 s
C. f/16 i 1/125 s
D. f/8 i 1/125 s
Odpowiedź f/8 i 1/250 s jest prawidłowa, ponieważ przy zastosowaniu filtru o krotności 4, należy skorygować zarówno wartość przysłony, jak i czas naświetlania, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję. Filtr o krotności 4 oznacza, że ilość światła docierającego do matrycy jest zmniejszona czterokrotnie. W praktyce, aby to zrekompensować, można zwiększyć przepuszczalność światła poprzez otwarcie przysłony lub wydłużenie czasu naświetlania. W tym przypadku, zmiana przysłony z f/11 na f/8 (co odpowiada zwiększeniu o jeden krok) pozwala na przepuszczenie większej ilości światła. Dodatkowo, aby zrekompensować zmniejszenie ilości światła spowodowane filtrem, czas naświetlania powinien być wydłużony z 1/500 s do 1/250 s, co również odpowiada zwiększeniu o jeden krok. Zastosowanie tych dwóch korekcji prowadzi do uzyskania poprawnej ekspozycji. W praktycznych zastosowaniach, umiejętność dostosowywania ustawień aparatu w odpowiedzi na zmiany w oświetleniu jest kluczowa dla uzyskania zamierzonego efektu fotograficznego, szczególnie w warunkach, gdzie używa się dodatkowych akcesoriów, takich jak filtry.

Pytanie 17

Fotograf, który do wykonania zdjęć krajobrazowych ustawił liczbę przysłony: f/1.2, czułość matrycy: ISO 1400 i czas ekspozycji: 30 sekund, najprawdopodobniej zamierza wykonać zdjęcia przy świetle zastanym

A. po południu.
B. w południe.
C. nocą.
D. o świcie
Ustawienia aparatu takie jak bardzo otwarta przysłona (f/1.2), wysoka czułość ISO (1400) i bardzo długi czas ekspozycji (30 sekund) są typowe właśnie dla fotografowania w nocy lub przy bardzo słabym oświetleniu. To takie trochę żelazne trio nocnych fotografów – każdy, kto próbował zrobić zdjęcie krajobrazu po zmroku, wie, jak kluczowe są te parametry. Im szerszy otwór przysłony, tym więcej światła wpada do obiektywu. ISO 1400 to już całkiem sporo – wiadomo, że im wyższa czułość, tym matryca mocniej reaguje na światło, choć kosztem jakości. 30 sekund to zaś ekspozycja, której w dzień praktycznie nie da się zastosować bez filtra ND, bo każde zdjęcie wyszłoby przepalone. Moim zdaniem właściwe zrozumienie relacji tych ustawień jest podstawą fotografii nocnej, szczególnie krajobrazowej, gdzie chcemy uchwycić np. gwiazdy czy światła miasta. W branży raczej nie zaleca się tak wysokiego ISO, jeśli można użyć statywu i dłuższego czasu, ale tu widać, że chodzi o złapanie jak największej ilości światła. W praktyce do takich zdjęć zawsze używamy statywu, a i tak często musimy potem trochę wyciągać szczegóły w postprodukcji. Takie podejście jest zgodne z dobrymi praktykami – najpierw światło, potem stabilizacja i dopiero ewentualnie podkręcamy ISO. To klasyka nocnego pleneru.

Pytanie 18

Sensytometr to sprzęt, który pozwala na

A. pomiar ziarnistości próbek sensytometrycznych
B. naświetlenie próbek sensytometrycznych znanymi ilościami światła
C. pomiar gęstości optycznej sensytogramów
D. naświetlenie oraz obróbkę chemiczną próbek sensytometrycznych
Sensytometr to zaawansowane urządzenie, które umożliwia naświetlenie próbek sensytometrycznych znanymi ilościami światła, co jest kluczowym procesem w analizie materiałów fotograficznych oraz w różnych dziedzinach naukowych i przemysłowych. Naświetlenie odbywa się przy użyciu kontrolowanych źródeł światła, co pozwala na precyzyjne określenie reakcji materiału na działanie promieniowania. Dzięki temu możemy uzyskać dokładne informacje na temat czułości materiałów, co jest istotne w produkcji filmów fotograficznych, papierów fotograficznych oraz w badaniach związanych z fotonami. Przykładem zastosowania sensytometrii jest analiza materiałów wykorzystywanych w fotonice, gdzie precyzyjne pomiary czułości naświetlanych materiałów są niezbędne do optymalizacji procesów produkcyjnych. Istotne jest również przestrzeganie standardów, takich jak ISO 14524, które określają metodykę i procedury pomiarowe dla sensytometrów, co zapewnia spójność i rzetelność wyników.

Pytanie 19

Kiedy fotografia podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich?

A. jest traktowana jako zwykła informacja prasowa
B. stanowi formę przekazu bez wyraźnych cech osobistych
C. jest duplikowana i rozpowszechniana w nieograniczony sposób
D. jest oryginalna i ukazuje indywidualną twórczość autora
Fotografia jest przedmiotem prawa autorskiego, gdy wykazuje oryginalność oraz indywidualny charakter, co oznacza, że powinna być wynikiem kreatywnego procesu twórcy. Oryginalność w kontekście prawa autorskiego odnosi się do unikalności pracy, co oznacza, że zdjęcie nie może być jedynie kserokopią lub reprodukcją istniejącego dzieła. Przykładem mogą być zdjęcia artystyczne, które przejawiają osobisty styl fotografa, czy też dokumentacje unikalnych wydarzeń. Zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony praw autorskich, jak konwencja berneńska, kreatywne podejście do tematu, kompozycja oraz techniki fotograficzne wpływają na uznanie danego dzieła za chronione prawem autorskim. W praktyce oznacza to, że jeśli autor wytrwale pracuje nad swoimi zdjęciami, wprowadza unikalne elementy i techniki, to jego prace mogą być objęte ochroną prawną. Warto pamiętać, że każdy, kto planuje publikację lub sprzedaż swoich zdjęć, powinien być świadomy przysługujących mu praw oraz możliwości ich egzekwowania.

Pytanie 20

Jak wpłynie podwojenie rozdzielczości skanowania na rozmiar pliku?

A. Zwiększy się czterokrotnie
B. Zwiększy się ośmiokrotnie
C. Zwiększy się dwukrotnie
D. Nie ulegnie zauważalnej zmianie
Odpowiedź, że wielkość pliku zwiększy się czterokrotnie, jest prawidłowa, ponieważ rozdzielczość skanowania jest zazwyczaj określana w punktach na cal (dpi). Kiedy zwiększamy rozdzielczość dwukrotnie, zmienia się liczba pikseli w obrazie. Na przykład, jeżeli początkowo mamy obraz o rozdzielczości 100 dpi, to po zwiększeniu do 200 dpi liczba pikseli w jednym wymiarze (szerokości lub wysokości) wzrasta o 100%. Zatem, jeżeli początkowy wymiar obrazka wynosił 1000x1000 pikseli, to jego nowy wymiar przy rozdzielczości 200 dpi wyniesie 2000x2000 pikseli. Całkowita liczba pikseli w takim przypadku wzrośnie do 4 000 000 pikseli, ponieważ 2000 * 2000 = 4 000 000, co stanowi czterokrotny wzrost w porównaniu do pierwotnych 1 000 000 pikseli. W praktyce, to oznacza, że plik o wyższej rozdzielczości zajmie odpowiednio więcej miejsca na dysku. Taki wzrost wielkości pliku jest istotny w kontekście skanowania dokumentów czy zdjęć, gdzie wyższa jakość jest często wymagana do analizy czy archiwizacji.

Pytanie 21

Zniszczenie powłoki antyrefleksyjnej na soczewce obiektywu było wynikiem zastosowania podczas konserwacji

A. gospodarczego środka do czyszczenia.
B. optycznego środka do czyszczenia.
C. pędzelka.
D. gruszki.
To jest właśnie ten moment, kiedy praktyka spotyka się z teorią. Gospodarcze środki do czyszczenia, czyli na przykład różne płyny do mycia szyb czy uniwersalne detergenty kuchenne, naprawdę potrafią narobić szkód podczas czyszczenia obiektywów. Chodzi o to, że one często zawierają silne związki chemiczne (na przykład amoniak, alkohol izopropylowy w nieodpowiednich stężeniach albo inne agresywne rozpuszczalniki), które bez problemu rozpuszczą, zerwą lub uszkodzą delikatne powłoki nakładane na soczewki. W branży foto i optycznej zawsze zaleca się stosowanie dedykowanych środków czyszczących, które są neutralne chemicznie i przeznaczone typowo do soczewek z powłoką antyrefleksyjną. Szczerze mówiąc, nawet lekki kontakt soczewki z nieprzeznaczonym do tego środkiem gospodarczym może zostawić trwałe plamy, przebarwienia albo mikrouszkodzenia, które później wpływają na jakość zdjęć – pojawiają się np. odblaski, spadek kontrastu, nieprzyjemny efekt mgiełki. W praktyce, na szkoleniach i warsztatach zawsze mówi się: „Nie sięgaj po domowe środki! To nie lustro w łazience.” Używanie specjalistycznych preparatów i miękkich ściereczek z mikrofibry pozwala utrzymać optykę w idealnym stanie przez długie lata. Warto też pamiętać, że naprawa uszkodzonej powłoki jest kosztowna i często nieopłacalna. Lepiej zapobiegać niż leczyć – to podstawowa zasada w pracy z każdym sprzętem optycznym.

Pytanie 22

Kompozycja w kształcie trójkąta jest kompozycją

A. otwartą
B. diagonalną
C. zamkniętą
D. skośną
Kompozycja po trójkącie jest definiowana jako kompozycja zamknięta, co oznacza, że jej kształt i struktura nie tylko są skończone, ale również tworzą spójną całość. Kompozycje zamknięte są często stosowane w architekturze i grafice, gdzie istotne jest, aby elementy składające się na daną kompozycję były ze sobą harmonijnie połączone, co zapewnia estetykę oraz funkcjonalność. Przykładem praktycznym może być projektowanie logo, w którym trójkąt jako forma geometryczna może symbolizować stabilność i dynamikę. W kontekście designu ważne jest, aby używać kompozycji zamkniętych, gdyż zapewniają one, że wzrok odbiorcy jest kierowany w obrębie całej formy, a nie poza nią. Warto również pamiętać, że w sztuce i projektowaniu graficznym kompozycje zamknięte są często preferowane w celu stworzenia spójnego przekazu wizualnego, co jest zgodne z zasadami dobrego projektowania, takimi jak zasada równowagi i harmonii.

Pytanie 23

W trybie priorytetu przysłony (A/Av) fotograf ustawia

A. balans bieli, a aparat dobiera pozostałe parametry ekspozycji
B. czułość ISO, a aparat dobiera czas naświetlania i przysłonę
C. wartość przysłony, a aparat dobiera czas naświetlania
D. czas naświetlania, a aparat dobiera wartość przysłony
W trybie priorytetu przysłony (A/Av) fotograf ma pełną kontrolę nad wartością przysłony, co pozwala mu na decydowanie o głębi ostrości w kadrze. Ustawiając przysłonę, fotograf wpływa na ilość światła wpadającego do aparatu oraz na to, jak bardzo tło będzie rozmyte lub ostre. Im mniejsza wartość przysłony (np. f/1.8), tym większa ilość światła wpada do obiektywu, a także mniejsza głębia ostrości, co jest idealne do portretów, gdzie chcemy, aby tło było rozmyte. Z kolei przy większej wartości przysłony (np. f/16) uzyskujemy większą głębię ostrości, co jest przydatne w fotografii krajobrazowej, gdzie chcemy, aby wszystko od pierwszego planu po horyzont było ostre. Warto również dodać, że aparat automatycznie dobiera czas naświetlania, aby zrównoważyć ekspozycję, co stanowi wygodę dla fotografa, który może skupić się na artystycznych aspektach fotografii. To podejście jest zgodne z dobrymi praktykami i standardami w fotografii, pozwalając na twórcze wyrażenie wizji bez zbędnej komplikacji związanej z ręcznym ustalaniem wszystkich parametrów.

Pytanie 24

Najczęstszą wadą układu optycznego w obiektywie „rybie oko” polegającą na zniekształceniu obrazu jest

A. aberracja komatyczna.
B. aberracja sferyczna.
C. krzywizna pola obrazu.
D. dystorsja beczkowata.
To właśnie dystorsja beczkowata jest najczęstszym zniekształceniem występującym w obiektywach typu „rybie oko” (fish-eye). Ten rodzaj dystorsji polega na tym, że linie proste na krawędziach kadru wyginają się na zewnątrz, tworząc efekt beczki – stąd nazwa. W praktyce daje to bardzo charakterystyczny, szerokokątny, wręcz surrealistyczny wygląd zdjęć, gdzie całość obrazu wydaje się być jakby „wciągnięta” do środka. Z mojego doświadczenia wynika, że to właśnie ta cecha sprawia, iż obiektywy rybie oko są używane głównie do zdjęć kreatywnych, architektonicznych czy sportowych, gdzie chcemy pokazać jak najwięcej przestrzeni, a zniekształcenia traktujemy bardziej jako atut niż wadę. Przemysł fotograficzny doskonale zna ten efekt – niektóre programy do edycji zdjęć pozwalają nawet cyfrowo korygować dystorsję beczkowatą, chociaż przy rybim oku często nie ma to sensu, bo przecież cały urok tkwi właśnie w tych zniekształceniach. Dobrą praktyką jest świadome korzystanie z tego typu obiektywów – wiedza o tym, jak wygląda dystorsja beczkowata, pozwala lepiej planować kompozycję i przewidzieć efekty końcowe. Prawie żaden inny typ obiektywu nie generuje aż tak mocnych zniekształceń, dlatego zaawansowani fotografowie często sięgają po „rybie oko”, by podkreślić dynamikę lub nadać zdjęciu niecodzienny charakter. Jeśli ktoś planuje pracę z takimi obiektywami, moim zdaniem warto poświęcić chwilę na eksperymenty i nauczyć się, jak estetycznie wykorzystać ten specyficzny rodzaj zniekształcenia.

Pytanie 25

Jeżeli fotograf planuje realizację zdjęć katalogowych produktów na materiałach negatywowych przeznaczonych do światła żarowego, to asystent fotograficzny powinien przygotować oświetlenie

A. halogenowe, statywy oświetleniowe, blendę srebrną i złotą
B. błyskowe, statywy oświetleniowe, blendę srebrną i złotą
C. halogenowe, statywy oświetleniowe, stół bezcieniowy
D. błyskowe, statywy oświetleniowe, stół bezcieniowy
Odpowiedź dotycząca użycia lamp halogenowych, statywów oświetleniowych oraz stołu bezcieniowego jest prawidłowa, ponieważ lampy halogenowe emitują światło o ciepłej temperaturze barwowej, które jest idealne do fotografii katalogowej wykonywanej w warunkach oświetlenia żarowego. W przypadku materiałów negatywowych, które są wrażliwe na różne spektra światła, halogeny zapewniają stabilność kolorystyczną i głębię detali, co jest kluczowe w prezentacji produktów. Stół bezcieniowy z kolei umożliwia równomierne oświetlenie przedmiotów, eliminując niepożądane cienie, co jest istotne w przypadku fotografii produktów, gdzie detale muszą być wyraźnie widoczne. Użycie statywów oświetleniowych jest również niezbędne do stabilizacji źródeł światła, co pozwala na precyzyjne kontrolowanie kierunku i intensywności oświetlenia. Praktyczne przykłady zastosowania to m.in. sesje zdjęciowe odzieży, biżuterii czy elektroniki, gdzie jakość oświetlenia ma kluczowe znaczenie dla odbioru wizualnego. Właściwe przygotowanie sprzętu oświetleniowego zgodnie z powyższymi zasadami jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży fotograficznej.

Pytanie 26

Ilość fotoelementów w matrycy używanych do rejestracji obrazu odnosi się do

A. rozdzielczości
B. kontrastowości
C. czułości
D. wielosegmentowości
Odpowiedź 'rozdzielczości' jest poprawna, ponieważ liczba fotoelementów matrycy, znana również jako piksele, bezpośrednio wpływa na zdolność aparatu do rejestrowania detali obrazu. Rozdzielczość jest zazwyczaj wyrażana w megapikselach, co odnosi się do milionów pikseli, które matryca może zarejestrować. Im wyższa rozdzielczość, tym więcej informacji o obrazie można uchwycić, co pozwala na bardziej szczegółowe zdjęcia, które można później powiększać bez utraty jakości. Przykładowo, aparaty lustrzane często oferują rozdzielczości od 20 do 50 megapikseli, co czyni je idealnymi do profesjonalnej fotografii. W praktyce, dla fotografów portretowych, wyższa rozdzielczość pozwala na uchwycenie subtelnych detali, takich jak tekstura skóry, co jest kluczowe w pracy nad portretami. Standardy branżowe, takie jak ISO 12233, definiują metody pomiaru rozdzielczości, co jest istotne dla profesjonalnych recenzji sprzętu fotograficznego. Dobrą praktyką jest zawsze dobierać aparat z odpowiednią rozdzielczością do zamierzonych zastosowań.

Pytanie 27

Niedostateczne naświetlenie materiału negatywowego może być spowodowane zbyt

A. długim czasem ekspozycji
B. dużym otworem przysłony
C. długim czasem naświetlania
D. niską czułością filmu
Niska czułość filmu, oznaczana jako ISO, jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zdolność filmu do rejestrowania światła. Im niższa wartość ISO, tym mniej czuły jest materiał fotograficzny na światło, co w praktyce oznacza, że potrzebuje on dłuższego czasu naświetlania lub mocniejszego źródła światła, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję. Przykładowo, film o czułości ISO 100 wymaga jaśniejszego oświetlenia lub dłuższego czasu naświetlania niż film o czułości ISO 400. W fotografii, dobierając film, warto kierować się warunkami oświetleniowymi; w słabszym świetle należy wybierać filmy o wyższej czułości. Przy planowaniu sesji zdjęciowych, szczególnie w zmiennych warunkach oświetleniowych, istotne jest, aby zrozumieć, jak czułość filmu wpływa na końcowy efekt. W praktyce, niedoświetlenie może prowadzić do zbyt ciemnych i mało szczegółowych zdjęć, co jest niepożądane w większości sytuacji fotograficznych.

Pytanie 28

Obiektyw o ogniskowej 80 mm jest typowy dla kadru o wymiarach

A. 18 x 24 mm
B. 45 x 60 mm
C. 60 x 60 mm
D. 24 x 36 mm
Ogniskowa 80 mm jest uważana za standardową dla formatu 60 x 60 mm, co oznacza, że ten obiektyw idealnie pasuje do tego formatu, umożliwiając uzyskanie odpowiedniego kąta widzenia oraz kompozycji. W fotografii 60 x 60 mm, ogniskowe w zakresie 80 mm oferują doskonały balans pomiędzy perspektywą a głębią ostrości, co czyni je idealnymi do portretów, krajobrazów oraz architektury. Warto zauważyć, że w standardzie 24 x 36 mm (pełna klatka), ogniskowa 80 mm jest uważana za teleobiektyw, co wpływa na zmiany w kompozycji i perspektywie, a w przypadku formatu 45 x 60 mm byłaby to z kolei ogniskowa bardziej zbliżona do standardowego obiektywu. Użycie ogniskowej 80 mm w formacie 60 x 60 mm pozwala uzyskać większą kontrolę nad kadrowaniem i perspektywą, co jest istotne w profesjonalnej fotografii. Dodatkowo, ta wartość ogniskowej świetnie sprawdza się w projektach artystycznych, gdzie precyzyjne odwzorowanie detali jest kluczowe.

Pytanie 29

Który z formatów pozwala na zapisanie przetworzonego zdjęcia z zachowaniem warstw, a jednocześnie umożliwia otwieranie obrazu w różnych programach graficznych oraz przeglądarkach?

A. BMP
B. JPG
C. PSD
D. TIFF
Format TIFF (Tagged Image File Format) to wybór, który umożliwia zapisanie obrobionego zdjęcia z zachowaniem warstw, co jest kluczowe w pracy z grafiką rastrową. TIFF obsługuje różne tryby kompresji, w tym bezstratną, co pozwala na zachowanie najwyższej jakości obrazu podczas edycji oraz przechowywania plików. Jest to istotne, gdyż w procesie edycyjnym, jak również w przypadku archiwizacji zdjęć, zachowanie szczegółów i warstw pozwala na ich późniejsze wielokrotne modyfikacje bez utraty jakości. Na przykład, w profesjonalnym środowisku graficznym, projektanci często korzystają z TIFF, aby współpracować w zespołach, gdzie różne osoby mogą edytować różne warstwy obrazu. Co więcej, pliki TIFF są szeroko wspierane przez wiele aplikacji graficznych, jak Adobe Photoshop, GIMP czy CorelDRAW, co czyni je uniwersalnym formatem do wymiany i archiwizacji obrazów. Dla tych, którzy pracują nad projektami wymagającymi wysokiej rozdzielczości oraz elastyczności w edytowaniu, TIFF stanowi najlepszą opcję.

Pytanie 30

Nie znając parametrów rozdzielczości drukarki, plik cyfrowy stworzony do umieszczenia w folderze promocyjnym powinien być przygotowany w rozdzielczości

A. 200 ppi
B. 150 ppi
C. 72 ppi
D. 300 ppi
Robienie plików do druku w rozdzielczości 300 ppi to normalka w branży graficznej i poligraficznej. Właściwie to raczej standard dla wszelkich materiałów, które chcemy wydrukować, takich jak foldery czy plakaty. Przy tej rozdzielczości obrazki będą naprawdę ostre, co jest istotne w marketingu, bo wiadomo – wizualna strona ma ogromne znaczenie. Na przykład, przygotowując zdjęcia do magazynów czy na billboardy, warto mieć na uwadze, że nawet drobne niedociągnięcia będą widoczne. No i co ważne, przy 300 ppi obrazy będą mniej podatne na rozmycia, co ma znaczenie, gdy drukujemy na różnych materiałach. Przy tej rozdzielczości możemy też lepiej manipulować obrazami, na przykład przy przycinaniu, bez straty jakości – co moim zdaniem jest dużym plusem.

Pytanie 31

Efekt chromatic aberration (aberracja chromatyczna) na zdjęciach cyfrowych objawia się jako

A. zwiększenie ziarnistości przy wysokich wartościach ISO
B. zniekształcenie geometryczne obiektów na brzegach kadru
C. kolorowe obwódki wzdłuż kontrastowych krawędzi
D. ogólne zmniejszenie ostrości całego obrazu
Aberracja chromatyczna, znana również jako efekt chromatic aberration, to zjawisko optyczne, które występuje, gdy różne kolory światła są skupiane w różnych miejscach na sensorze aparatu. W praktyce objawia się to jako kolorowe obwódki wokół kontrastowych krawędzi zdjęcia. Na przykład, jeśli fotografujesz krajobraz z jasnym niebem i ciemnymi drzewami, możesz zauważyć fioletowe lub zielone obramowanie wokół koron drzew. To zjawisko jest bardziej widoczne przy dużych otworach przysłony lub w przypadku tanich obiektywów, które nie są w stanie efektywnie korygować takich aberracji. Aby zminimalizować efekt aberracji chromatycznej, warto stosować obiektywy o wysokiej jakości, które są zaprojektowane z myślą o redukcji tego zjawiska. Można również zastosować techniki postprodukcji w programach graficznych, takich jak Adobe Lightroom czy Photoshop, które pozwalają na korekcję kolorowych obwódek. Wiedza o aberracji chromatycznej jest kluczowa dla każdego fotografa, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć ograniczenia używanego sprzętu i wpływ na jakość zdjęć.

Pytanie 32

Zamieszczony na fotografii portret wykonano, wykorzystując oświetlenie

Ilustracja do pytania
A. górne.
B. boczne.
C. dolne.
D. tylne.
Odpowiedź "boczne" jest poprawna, ponieważ na podstawie analizy zdjęcia można zauważyć, że światło pada na postać z boku. W fotografii portretowej oświetlenie boczne jest często stosowane, aby uzyskać bardziej trójwymiarowy efekt i podkreślić kształt oraz rysy twarzy. Oświetlenie to tworzy wyraźne różnice w jasności między oświetloną a zacienioną stroną twarzy, co pozwala na uwydatnienie faktury skóry oraz detali, takich jak kości policzkowe czy kontury szczęki. Przykładowo, fotografowie często korzystają z reflektorów lub softboxów ustawionych pod kątem, aby uzyskać subtelne cienie, które dodają głębi i charakteru portretu. Dobrym przykładem zastosowania oświetlenia bocznego jest portret wykonywany w warunkach naturalnych, gdy światło słoneczne pada z boku, co może stworzyć dramatyczny efekt, a jednocześnie ukazać naturalne piękno modela.

Pytanie 33

Na zdjęciu zastosowano perspektywę

Ilustracja do pytania
A. normalną.
B. żabią.
C. ptasią.
D. powietrzną.
Perspektywa ptasia to taki sposób fotografowania lub rysowania, w którym patrzymy na obiekt z góry, jakbyśmy byli ptakiem lecącym nad nim. Na tym zdjęciu wyraźnie widać, że roślina została uchwycona z wyraźnie wyższej pozycji, z lekkiego nachylenia ku dołowi, co powoduje, że widzimy zarówno liście, jak i rozchodzące się wokół podłoże. Moim zdaniem taki kąt daje bardzo fajny pogląd na całą budowę rośliny i pozwala uchwycić zarówno szczegóły, jak i kontekst otoczenia – to często wykorzystywana technika w fotografii przyrodniczej, żeby pokazać relację rośliny z miejscem, w którym rośnie. W branżowych standardach uznaje się, że perspektywa ptasia stosowana jest tam, gdzie chcemy podkreślić kształt i rozmieszczenie elementów w przestrzeni, np. w planowaniu ogrodów czy analizowaniu składu roślinności. Fotografowie krajobrazu i architektury często sięgają po takie ujęcia, korzystając z dronów czy wysokich punktów widokowych, żeby unaocznić relacje przestrzenne. Czasem taki zabieg naprawdę robi robotę, bo daje ogląd na całość kompozycji. Z mojego doświadczenia, gdy mam pokazać coś „z lotu ptaka”, to właśnie wybieram taki kąt – sprawdza się praktycznie zawsze, gdy zależy nam na pokazaniu pełnego kontekstu.

Pytanie 34

Do czynności konserwacyjnych zabezpieczających prawidłową pracę akumulatora w aparacie fotograficznym należy

A. utrzymywanie zmiennej temperatury w komorze akumulatora.
B. wystawianie akumulatora na działanie wysokiej temperatury.
C. wystawianie akumulatora na działanie promieni słonecznych.
D. utrzymanie czystości styków w komorze akumulatora.
Utrzymanie czystości styków w komorze akumulatora to absolutna podstawa jeśli chodzi o prawidłowe użytkowanie i konserwację sprzętu fotograficznego. Styki, czyli te metalowe elementy wewnątrz komory akumulatora, odpowiadają za przekazywanie energii z akumulatora do aparatu. Jeśli będą zabrudzone, zaśniedziałe, zakurzone albo np. znajdzie się na nich tłuszcz z palców, może dojść do spadków napięcia, przerywania zasilania lub całkowitego braku kontaktu. Moim zdaniem to jest taki banał, że wiele osób o tym zapomina, a potem dziwią się, że aparat nagle się wyłącza lub akumulator szybko się rozładowuje. Najlepiej czyścić styki delikatną, suchą szmatką z mikrofibry lub specjalną gumką techniczną (są specjalne do elektroniki, serio). Czasem stosuje się też izopropanol, ale uwaga na plastikowe części. Branżowe instrukcje (np. producentów jak Canon, Nikon) wręcz zalecają regularną kontrolę stanu styków. Warto pamiętać, że takie praktyki przedłużają żywotność zarówno samego akumulatora, jak i aparatu, bo unikamy iskrzenia czy przegrzewania połączeń. Dobrze też sprawdzać stan sprężyn i docisków – jeśli coś „nie klika”, możliwa jest utrata kontaktu. Regularna konserwacja to taki drobiazg, ale naprawdę kluczowy dla niezawodnego działania sprzętu, zwłaszcza w trudnych warunkach – wilgoć, kurz, niskie temperatury potrafią błyskawicznie zrobić swoje.

Pytanie 35

Aby uzyskać srebrną kopię pozytywową w skali 4 : 1 w stosunku do negatywu, jakiego urządzenia należy użyć?

A. kopiarka stykowa
B. powiększalnik
C. ploter
D. drukarka
Zastosowanie plotera, drukarki lub kopiarki stykowej w kontekście uzyskiwania srebrowej kopii pozytywowej z negatywu w skali odwzorowania 4:1 jest błędnym podejściem. Ploter to urządzenie służące do rysowania lub drukowania na dużych arkuszach materiałów, ale nie jest przystosowane do odwzorowywania negatywów na podłożu fotograficznym w pożądanej jakości. Drukarka, chociaż może wydrukować obraz z pliku cyfrowego, nie jest odpowiednia dla uzyskania tradycyjnej srebrowej kopii, ponieważ nie wykorzystuje procesu chemicznego, który jest podstawą dla klasycznej fotografii. Kopiarka stykowa, z kolei, działa na zasadzie bezpośredniego kopiowania obrazu z jednego medium na drugie, co w przypadku wysokiej jakości reprodukcji z negatywów nie daje możliwości pełnej kontroli nad parametrami ekspozycji oraz optyki. Typowy błąd myślowy polega na zakładaniu, że każde urządzenie drukujące może pełnić funkcję powiększalnika. W rzeczywistości, każde z wymienionych urządzeń ma swoje specyficzne zastosowania, które nie pokrywają się z wymaganiami dla uzyskania wysokiej jakości srebrowej kopii pozytywowej.

Pytanie 36

Do prawidłowego wykonania fotografii do biometrycznego paszportu stosuje się tło w kolorze

A. intensywnie zielonym
B. jasnym neutralnym
C. intensywnie czerwonym
D. ciemnym granatowym
Aby uzyskać prawidłową fotografię do biometrycznego paszportu, stosuje się tło w kolorze jasnym neutralnym. Tego typu tło pozwala na odpowiednie wyodrębnienie twarzy osoby fotografowanej, minimalizując jednocześnie ryzyko zakłóceń wizualnych. Zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak te określone przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), tło powinno być jednolite, co sprawia, że jasne neutralne kolory, takie jak biel, szarość czy jasny beż, są najbardziej zalecane. Pozwalają one na lepszy kontrast z rysami twarzy, co jest kluczowe dla automatycznego rozpoznawania twarzy. Praktycznie rzecz biorąc, użycie takiego tła wpływa na jakość zdjęcia i jego akceptację przez instytucje zajmujące się wydawaniem dokumentów. Warto również pamiętać, że tło nie powinno zawierać żadnych wzorów ani tekstur, które mogłyby zakłócać odbiór obrazu. Przykładowo, jeśli fotografujemy osobę w białej koszuli, jasne tło zneutralizuje efekt zlewania się kolorów, co jest zalecane w kontekście formalnych dokumentów.

Pytanie 37

Jaki format pozwala na zapisanie wielobarwnego obrazu w trybie CMYK z wykorzystaniem kompresji bezstratnej?

A. CDR
B. TIFF
C. PNG
D. GIF
Format TIFF (Tagged Image File Format) jest preferowanym standardem dla przechowywania wielobarwnych obrazów w trybie CMYK, zwłaszcza w kontekście druku profesjonalnego. TIFF obsługuje kompresję bezstratną, co oznacza, że obraz może być skompresowany bez utraty jakości, co jest kluczowe dla zachowania detali i kolorów w druku. Używanie TIFF ma istotne znaczenie w branży graficznej, ponieważ pozwala na wysoką jakość, która jest wymagana w zastosowaniach takich jak druk broszur, plakatów czy czasopism. Warto również zauważyć, że TIFF wspiera różne głębokości kolorów oraz wiele warstw, co czyni go elastycznym narzędziem w rękach projektantów i grafików. Dodatkowo, ze względu na swoją wszechstronność i zgodność z wieloma programami graficznymi, TIFF stał się jednym z najczęściej używanych formatów w profesjonalnym workflow. Posiadanie obrazów w tym formacie pozwala na naukę i eksperymentowanie z różnymi technikami przeróbki bez obawy o degradację jakości obrazu.

Pytanie 38

Aby zrealizować cyfrową makrofotografię ziarenka grochu, powinno się użyć

A. teleobiektywu.
B. obiektywu lustrzanego.
C. pierścieni pośrednich.
D. nasadki powiększającej.
Pierścienie pośrednie to elementy optyczne, które umożliwiają uzyskanie większego powiększenia w fotografii makro. Działają na zasadzie wydłużenia odległości między obiektywem a matrycą aparatu, co pozwala na zbliżenie się do obiektów i uchwycenie ich detali. Dzięki temu można uzyskać ostrość i wyrazistość, których wymaga cyfrowa makrofotografia, zwłaszcza przy tak małych obiektach jak ziarenka grochu. Używając pierścieni pośrednich, można pracować z różnymi obiektywami, co sprawia, że są one wszechstronne i praktyczne w użyciu. Przykładowo, stosując pierścienie z obiektywem standardowym, uzyskujemy znacznie lepsze rezultaty w zbliżeniach, niż przy użyciu standardowego obiektywu, co jest istotne w dokumentacji naukowej czy artystycznej. Warto dodać, że ich stosowanie jest zgodne z najlepszymi praktykami w dziedzinie fotografii makro, co potwierdzają liczne publikacje branżowe.

Pytanie 39

Zjawisko obramowania na zdjęciu, które pojawia się podczas używania obiektywu szerokokątnego, wynikające z mniejszej jasności na krawędziach obrazu, to błąd

A. paralaksy
B. aberracji komatycznej
C. dystorsji beczkowatej
D. winietowania
Winietowanie to zjawisko, które objawia się spadkiem jasności obrazu w rogach kadru w porównaniu do jego centrum. Jest to efekt, który najczęściej występuje w obiektywach szerokokątnych, gdzie konstrukcja optyczna powoduje, że światło docierające do krawędzi soczewek jest mniej intensywne. W praktyce, winietowanie może być korzystne w niektórych sytuacjach, gdyż pozwala na skupienie uwagi widza na centralnej części kadru. Aby zminimalizować ten efekt, fotografowie często korzystają z filtrów, które pomagają wyrównać jasność, a także planują ustawienia ekspozycji tak, by uniknąć nadmiernego winietowania. Standardy branżowe zalecają testowanie obiektywów pod kątem winietowania, aby dostosować techniki fotografowania i edycji w celu uzyskania jak najlepszej jakości obrazu. Wiedza na temat winietowania jest niezbędna dla profesjonalnych fotografów, którzy chcą świadomie kontrolować estetykę swoich prac, a także dla osób zajmujących się edycją zdjęć, które mogą stosować techniki retuszu, aby zredukować niepożądane efekty.

Pytanie 40

Przedstawione zdjęcie zostało wykonane w planie

Ilustracja do pytania
A. totalnym.
B. amerykańskim.
C. pełnym.
D. ogólnym.
To zdjęcie doskonale ilustruje plan totalny, bo właśnie w tym ujęciu pierwsze skrzypce gra przestrzeń, a postacie są tylko drobnym dodatkiem. Plan totalny charakteryzuje się tym, że pokazuje całą scenę – krajobraz, otoczenie, kontekst, w którym znajdują się bohaterowie. Tutaj widać ogrom piasku, rozległe wydmy, kilku ludzi oddalonych od siebie, co świetnie daje odczuć skalę miejsca. W filmie czy fotografii plan totalny często stosuje się do pokazania izolacji, potęgi natury lub po prostu rozległości przestrzeni, w której dzieje się akcja. Branżowe standardy mówią, że plan totalny powinien prezentować całość sceny – nie tylko postacie, ale też całe otoczenie, czasem nawet z naciskiem na środowisko, nie na ludzi. Takie ujęcia są podstawą w reportażu, filmach przyrodniczych, ale też w budowaniu atmosfery w kinematografii – moim zdaniem, to bardzo praktyczne narzędzie, zwłaszcza gdy chcemy przekazać poczucie samotności albo przeciwnie – niewielkości człowieka wobec przyrody. W praktyce dobry plan totalny pozwala odbiorcy „wejść” w świat przedstawiony i poczuć klimat miejsca, co jest kluczowe przy opowiadaniu historii obrazem.