Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 28 stycznia 2026 18:56
  • Data zakończenia: 28 stycznia 2026 19:10

Egzamin zdany!

Wynik: 22/40 punktów (55,0%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Elementem odpowiedzialnym za wertykalne odwracanie obrazu w aparatach cyfrowych jest

A. lustro półprzepuszczalne
B. wizjer
C. pryzmat pentagonalny
D. matówka
Pryzmat pentagonalny jest kluczowym elementem w konstrukcji lustrzanek cyfrowych, ponieważ umożliwia prawidłowe, wertykalne odwrócenie obrazu, co jest niezbędne do uzyskania naturalnego widoku w wizjerze. Dzięki tym pryzmatom, które przekształcają kierunek promieni świetlnych, użytkownik widzi obraz w orientacji, która odpowiada rzeczywistości. W praktyce oznacza to, że gdy fotograf patrzy przez wizjer, widzi scenę tak, jak będzie ona zarejestrowana na zdjęciu. W porównaniu z innymi rozwiązaniami, takimi jak matówka, która służy głównie do ustawiania ostrości, pryzmat pentagonalny jest bardziej zaawansowaną technologią, która jest standardem w lustrzankach cyfrowych. Standardy fotograficzne wskazują na pryzmat jako najlepszy sposób na zapewnienie wysokiej jakości obrazu i komfortu użytkowania, co czyni go niezbędnym elementem w każdej profesjonalnej i amatorskiej lustrzance. Dzięki zastosowaniu pryzmatów, użytkownicy mogą również redukować problemy z perspektywą i zniekształceniami, co jest kluczowe podczas fotografowania. Warto również zauważyć, że nowoczesne osiągnięcia w technologii pryzmatów przyczyniają się do poprawy jasności i kontrastu obrazu, co znacznie wpływa na jakość finalnych ujęć.

Pytanie 2

Pomiar światła realizowany przez czujnik w aparacie fotograficznym, określany jako wielosegmentowy, to także pomiar

A. pomiar punktowy
B. matrycowy
C. całkowity
D. ważony centralnie
Centralnie ważony pomiar polega na tym, że aparat skupia się na centralnej części kadru, co może prowadzić do nieprawidłowych ocen oświetlenia, zwłaszcza w scenach z dużym kontrastem. W przypadku integralnego pomiaru, który uwzględnia wszystkie źródła światła, także pozostaje ryzyko, że nie uwzględni on lokalnych różnic w oświetleniu, co skutkuje niedokładnością w ekspozycji. Pomiar punktowy, z kolei, który analizuje bardzo wąski obszar kadru, może być przydatny w niektórych specyficznych sytuacjach, ale jego ograniczenia sprawiają, że często nie oddaje pełnego obrazu sceny. Używanie tych metod bez zrozumienia kontekstu, w jakim się znajdujemy, może prowadzić do błędów w ekspozycji, co jest szczególnie problematyczne podczas pracy w zmiennych warunkach oświetleniowych. Typowe pomyłki myślowe obejmują założenie, że pomiar centralny zawsze zapewni najlepsze rezultaty, co jest nieprawidłowe w sytuacjach, gdy w kadrze występuje znaczne zróżnicowanie jasności. Zrozumienie, kiedy i jak stosować różne metody pomiaru, jest kluczowe dla uzyskania optymalnych efektów w fotografii.

Pytanie 3

Cechą charakterystyczną przedstawionego zdjęcia jest

Ilustracja do pytania
A. kontrast barw.
B. perspektywa centralna.
C. światłocień.
D. złoty podział.
Wiele osób może się pomylić, szukając innych cech zdjęcia, takich jak perspektywa centralna, złoty podział czy światłocień. Zacznijmy od perspektywy centralnej – często jest mylona z kompozycją centralną, ale tu mamy do czynienia ze zwyczajnym ujęciem z poziomu oczu, bez wyraźnych linii zbiegających się w jednym punkcie. W standardach fotografii perspektywa centralna charakteryzuje się zbieżnością linii i iluzją głębi przestrzennej, a tutaj tego efektu po prostu nie ma. Jeśli chodzi o złoty podział, to w tym przypadku kwiat nie jest rozmieszczony zgodnie z zasadą złotego podziału, czyli nie znajduje się w typowych punktach mocnych kadru. To raczej prosty, naturalny układ centralny, który wcale nie odwołuje się do tej historycznej reguły kompozycyjnej. Światłocień natomiast polega na operowaniu światłem i cieniem w taki sposób, by modelować bryłę i nadawać jej wyrazistości – tutaj cień kwiatu jest widoczny, ale nie gra kluczowej roli w odbiorze całości. Największy błąd myślowy polega właśnie na uznaniu, że obecność cienia automatycznie oznacza światłocień – jednak w dobrej praktyce fotograficznej światłocień to nie tylko cień, ale przemyślane budowanie trójwymiarowości i nastroju. W tym ujęciu to barwy i ich kontrast wysuwają się na pierwszy plan, zgodnie z zasadami percepcji i kompozycji obrazu. Warto o tym pamiętać przy analizie zdjęć, by nie popaść w rutynę i nie szukać na siłę typowych reguł, które nie zawsze mają zastosowanie.

Pytanie 4

Zjawisko aliasingu w fotografii cyfrowej objawia się

A. efektem "schodków" na ukośnych liniach i krawędziach
B. powstawaniem kolorowych obwódek na krawędziach obiektów
C. zmniejszeniem nasycenia barw przy wysokich wartościach ISO
D. zniekształceniami geometrycznymi na brzegach kadru
W przypadku zmniejszenia nasycenia barw przy wysokich wartościach ISO, mówimy bardziej o problemie związanym z szumem i jakością kolorów, a nie o aliasingu. Wysokie wartości ISO zwiększają czułość matrycy, co skutkuje większym szumem, a nie efektem "schodków". Takie zjawisko często prowadzi do utraty detali i obniżenia jakości kolorów, ale nie ma bezpośredniego związku z aliasingiem. Powstawanie kolorowych obwódek na krawędziach obiektów zazwyczaj jest efektem aberracji chromatycznej, co również nie jest tożsame z aliasingiem. Zniekształcenia geometryczne na brzegach kadru mogą wynikać z błędów w obiektywach lub ich niewłaściwego użycia, jak np. deformacje w zdjęciach szerokokątnych, ale nie są związane z aliasingiem. Często pojawiają się błędne skojarzenia między różnymi zjawiskami optycznymi i cyfrowymi, co może prowadzić do nieporozumień. Zrozumienie różnicy między tymi zjawiskami jest kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości zdjęć oraz świadomej edycji, co wpływa na końcowy efekt wizualny. Umiejętność rozpoznawania tych problemów i ich przyczyn jest istotna dla każdego fotografa, aby móc skutecznie zarządzać jakością swoich prac.

Pytanie 5

Jaki obiektyw z dodatkowymi akcesoriami należy wykorzystać przy rejestracji obrazu, by skala odwzorowania obiektu na negatywie wynosiła 5:1?

A. Standardowy z nasadką multiplikującą
B. Standardowy z pierścieniem pośrednim
C. Długoogniskowy z nasadką multiplikującą
D. Długoogniskowy z mieszkiem pośrednim
Wybór standardowego obiektywu z pierścieniem pośrednim do rejestracji obrazu w skali odwzorowania 5:1 jest właściwy, ponieważ pierścień pośredni pozwala na zwiększenie odległości między obiektywem a matrycą aparatu, co wpływa na powiększenie obrazu. W rezultacie, przy odpowiedniej konfiguracji, można uzyskać pożądany współczynnik powiększenia. Taki zestaw jest często wykorzystywany w makrofotografii, gdzie detale małych obiektów muszą być uchwycone w wysokiej rozdzielczości. Przykładem zastosowania może być fotografowanie owadów lub kwiatów, gdzie detale są kluczowe. Dobrą praktyką jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i stabilizacji aparatu, aby uniknąć poruszenia obrazu. Dla uzyskania optymalnych wyników warto zaznajomić się z technikami fotografii makro oraz z regulacjami dotyczącymi odległości roboczej, które mogą wpływać na finalny efekt. W przypadku standardowych obiektywów z pierścieniem pośrednim, można również eksperymentować z różnymi wartościami przysłony, aby uzyskać odpowiednią głębię ostrości.

Pytanie 6

Na którym z przestawionych obrazów zastosowano kompozycję dynamiczną?

Ilustracja do pytania
A. A.
B. D.
C. B.
D. C.
Kompozycja dynamiczna jest jednym z kluczowych aspektów sztuki wizualnej, która ma na celu oddanie ruchu, energii i emocji w przedstawianych pracach. W przypadku obrazu D. zauważamy, że postacie są ukazane w ruchu, co nadaje całej kompozycji żywotności i ekspresji. Dynamika w kompozycji jest osiągana poprzez różnorodne techniki, takie jak zastosowanie przekątnych linii, które prowadzą wzrok widza przez obraz, oraz układ postaci, które wydają się wchodzić w interakcję z otoczeniem. Tego typu kompozycje są szeroko stosowane w malarstwie akcyjnym oraz w sztuce nowoczesnej, gdzie ważne jest, aby oddać nie tylko wizualny aspekt, ale również emocjonalny ładunek sceny. Warto zaznaczyć, że w kontekście sztuki, dynamiczna kompozycja może także odzwierciedlać różnorodne tematy społeczne czy narracyjne, co czyni ją niezwykle wartościowym narzędziem dla artystów pragnących wywołać silne reakcje emocjonalne u odbiorców.

Pytanie 7

Który typ obiektywu powinno się zastosować do uchwycenia dużej sceny na świeżym powietrzu z bliskiej odległości?

A. Teleobiektywu
B. Makro
C. Szerokokątnego
D. Standardowego
Wybór nieodpowiedniego obiektywu do fotografowania obszernych scen w plenerze może znacząco wpłynąć na jakość zdjęć. Standardowe obiektywy, choć uniwersalne, mają kąt widzenia zbyt wąski, co ogranicza możliwości uchwycenia większych scen. Używając standardowego obiektywu, ryzykujemy, że część kompozycji zostanie 'ucięta', co w przypadku malowniczych krajobrazów czy architektury może prowadzić do niepełnego oddania ich piękna. Makroobiektywy, z kolei, są zaprojektowane do fotografowania z bardzo bliskiej odległości, co sprawia, że są idealne do uchwycenia szczegółów małych obiektów, ale nie nadają się do szerokich scen. Teleobiektywy, mimo że doskonale sprawdzają się w fotografii dzikiej przyrody czy portretach, są również niewłaściwym wyborem w tym kontekście. Zawężają one kąt widzenia i wymagają większej odległości do uchwycenia głównych obiektów. Użycie tych obiektywów w plenerze do dużych scen może prowadzić do zniekształceń perspektywy oraz utraty detali, co jest sprzeczne z podstawowymi zasadami kompozycji fotograficznej. Dlatego ważne jest zrozumienie, że odpowiedni dobór obiektywu ma kluczowe znaczenie dla jakości fotografii i jej przekazu.

Pytanie 8

Największy kontrast barw uzyskuje się fotografując czerwoną sukienkę na tle

A. niebieskim.
B. szarym.
C. purpurowym.
D. zielonym.
Wybór szarego, niebieskiego czy purpurowego tła pod czerwoną sukienkę to dość częsty błąd, zwłaszcza u początkujących fotografów, którzy nie do końca rozumieją, jak działa kontrast barw na zdjęciu. Szary jest neutralny i owszem, nie zaburzy kolorystyki, ale też nie wydobędzie koloru sukienki – raczej sprawi, że kadr będzie bez wyrazu, coś na zasadzie "bezpiecznie, ale nudno". Z niebieskim tłem pojawia się inny kłopot: czerwień i niebieski są stosunkowo blisko siebie na kole barw, przez co kontrast między nimi jest znacznie słabszy niż z zielonym. Niekiedy niebieskie tło może nawet sprawić, że czerwona sukienka wyda się lekko przygaszona, szczególnie w zdjęciach o chłodnej temperaturze barwowej. Purpurowy natomiast, choć wydaje się dość energetyczny, leży zbyt blisko czerwieni w spektrum barw. Efekt? Barwy będą się "gryźć", a sukienka optycznie może zlewać się z tłem, zamiast kontrastować. Często spotyka się takie rozwiązania w praktyce, ale to raczej efekt braku zrozumienia podstaw: największy kontrast uzyskuje się, łącząc kolory leżące naprzeciw siebie na kole barw, czyli tu – czerwień i zieleń. Z mojego doświadczenia wynika, że takie myślenie o kolorach pozwala dużo lepiej kontrolować odbiór fotografii i uniknąć wrażenia, że coś w kadrze się "zgubiło" lub nie działa. Warto zawsze pamiętać, że kontrast barw to nie tylko kwestia estetyki, ale też bardzo praktyczny sposób na kierowanie uwagą odbiorcy.

Pytanie 9

Na której ilustracji wykonano fotografię zgodnie z regułą złotego podziału?

A. Na ilustracji 4.
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Na ilustracji 2.
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Na ilustracji 3.
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Na ilustracji 1.
Ilustracja do odpowiedzi D
Wiele osób myli regułę złotego podziału z innymi znanymi zasadami kompozycji, jak np. trójpodział, centralne ustawienie motywu czy po prostu prowadzenie linii w głąb zdjęcia. W przypadku fotografii torów kolejowych na pierwszej ilustracji mamy do czynienia raczej z perspektywą zbieżną i mocnym prowadzeniem wzroku w głąb kadru – to daje dynamiczne wrażenie, ale nie ma związku ze złotą proporcją. Natomiast zdjęcie drzewa z gniazdami na ilustracji drugiej wydaje się centralne – gniazda są niemal na środku, kompozycja jest statyczna i nie wykorzystuje tej subtelnej równowagi, jakiej oczekuje się po złotym podziale. Na trzeciej ilustracji z pomnikiem mamy klasyczne, symetryczne ustawienie głównego motywu – znowu bardziej typowe dla fotografii architektury czy dokumentacyjnej, gdzie liczy się hierarchia i wyeksponowanie postaci, a nie delikatna gra proporcji. Typowym błędem przy takich zadaniach jest utożsamianie reguły złotego podziału z dowolną ‘niecentralną’ kompozycją lub wręcz każdą, gdzie coś przykuwa uwagę, jednak złoty podział to konkretny układ oparty na matematycznej proporcji 1:1,618, a nie dowolne przesunięcie motywu. To właśnie na ilustracji czwartej domek dla owadów został umieszczony w miejscu odpowiadającym tej zasadzie, przez co kadr jest naturalny i lekki. W fotografii, jak i w malarstwie czy designie, świadome stosowanie złotego podziału pozwala budować bardziej interesujące i zachęcające obrazy niż przy zwykłym ustawieniu ‘na oko’.

Pytanie 10

Podczas zdjęć w studio w celu równomiernego, upiększającego oświetlenia twarzy modelki należy zastosować

A. softbox i blendy.
B. stożkowy tubus.
C. wrota.
D. soczewkę Fresnela.
Softboxy i blendy to absolutna podstawa przy portretach studyjnych, właśnie dlatego są tak chętnie wykorzystywane przez profesjonalistów – nie tylko zresztą w fotografii beauty, ale też w modzie czy reklamie. Odpowiednio duży softbox rozprasza światło, przez co cienie stają się miękkie i niemal niewidoczne, a rysy twarzy modelki wyglądają naturalnie i korzystnie. To światło jest bardzo „łaskawe”, wygładza drobne niedoskonałości skóry i sprawia, że zdjęcia są wręcz upiększające. Blenda zaś odbija światło w wybrane miejsca, eliminując dodatkowe cienie – na przykład pod oczami albo w okolicach szyi i żuchwy. Moim zdaniem trudno wyobrazić sobie sesję beauty bez tych narzędzi, bo dają naprawdę dużą kontrolę nad oświetleniem. W praktyce, stosując softbox jako główne źródło światła oraz blendę od dołu, uzyskasz efekt tzw. beauty light – to standard branżowy. Warto pamiętać, że światło miękkie jest znacznie bardziej pożądane w portrecie niż ostre, które podkreśla zmarszczki czy niedoskonałości. Oczywiście wszystko zależy od zamierzonego efektu, ale przy klasycznej fotografii upiększającej ta konfiguracja to strzał w dziesiątkę.

Pytanie 11

Na której fotografii zastosowano kompozycję otwartą?

A. Fotografia 2
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Fotografia 1
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Fotografia 4
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Fotografia 3
Ilustracja do odpowiedzi D
Fotografia 1 doskonale ilustruje kompozycję otwartą, co wynika z tego, że kwiatowy wzór nie kończy się w obrębie kadru, tylko niejako wychodzi poza ramy zdjęcia. W praktyce kompozycja otwarta polega na takim ujęciu sceny, że widz ma wrażenie kontynuacji motywu poza fotografią. Moim zdaniem w branży fotograficznej to bardzo wartościowa technika – pozwala pokazać fragment większej całości, zachęca do interpretacji i buduje ciekawą narrację wizualną. Często stosuje się ją przy dokumentowaniu wzorów, tłumów czy przyrodniczych krajobrazów, gdzie nie zależy nam na domknięciu obrazu, tylko na pokazaniu nieograniczoności lub powtarzalności. Standardowe podręczniki fotografii, jak np. „The Photographer’s Eye” Michaela Freemana, podkreślają, że kompozycja otwarta jest bardzo ceniona zwłaszcza w reportażu czy fotografii ulicznej. Widać tu fajnie, że elementy są „ucięte” przez kadr – to charakterystyczne dla tej techniki. Sam nieraz korzystam z tej metody, np. fotografując tapety, tłumy lub serie przedmiotów. Pozwala to oddać dynamikę i życie, a nie jedynie zamknięty, wyizolowany fragment rzeczywistości. W praktyce, jeśli coś w fotografii sugeruje, że mogłoby się ciągnąć dalej poza kadr – to najpewniej właśnie kompozycja otwarta.

Pytanie 12

Zdjęcie wykonano z wykorzystaniem oświetlenia

Ilustracja do pytania
A. twardego.
B. zastanego.
C. bocznego.
D. rozproszonego.
Odpowiedź "zastanego" jest poprawna, ponieważ na zdjęciu można zauważyć równomierne oświetlenie oraz brak wyraźnych cieni, co jest charakterystyczne dla światła zastanego. Oświetlenie zastane to naturalne światło, które istnieje w danym miejscu, takie jak światło dzienne wpadające przez okna lub sztuczne światło, które jest już w pomieszczeniu. W praktyce, zastosowanie takiego oświetlenia pozwala na uzyskanie harmonijnych i naturalnych efektów wizualnych, co jest szczególnie ważne w fotografii dokumentalnej oraz portretowej. Fotografowie często korzystają z oświetlenia zastanego, aby uchwycić autentyczność chwili oraz minimalizować wpływ sztucznego oświetlenia na tonację skóry oraz kolorystykę zdjęcia. Dobrą praktyką jest również zwrócenie uwagi na pory dnia, ponieważ różne warunki oświetleniowe mogą diametralnie zmienić atmosferę zdjęcia. Równocześnie warto pamiętać, że w przypadku stosowania światła zastanego, istotne jest przemyślane kadrowanie oraz wybór odpowiednich ustawień aparatu, aby uzyskać optymalną ekspozycję.

Pytanie 13

Jaką rozdzielczość powinien mieć obraz cyfrowy, który ma być użyty w prezentacji multimedialnej na ekranie monitora?

A. 150 ppi
B. 50 ppi
C. 72 ppi
D. 300 ppi
Wybór rozdzielczości 50 ppi nie jest odpowiedni dla obrazów przeznaczonych do prezentacji multimedialnych. Tak niska wartość rozdzielczości skutkuje marną jakością obrazu, co może prowadzić do nieczytelności i braku detali na ekranie. Obrazy o tak niskiej wartości ppi są zazwyczaj stosowane w kontekście wyświetlania na bardzo dużych powierzchniach, gdzie szczegóły nie są tak istotne, jak w przypadku prezentacji na mniejszych ekranach. Wybór 150 ppi również jest nieoptymalny dla tego typu zastosowań, gdyż choć zapewnia lepszą jakość obrazu, to jednak prowadzi do znacznego zwiększenia rozmiaru pliku. To z kolei może negatywnie wpływać na wydajność aplikacji multimedialnych, wymagając dłuższego czasu ładowania. Z kolei 300 ppi jest powszechnie stosowane w druku, gdzie wysoka jakość obrazu jest kluczowa. W przypadku prezentacji multimedialnych jednak takie natężenie szczegółów jest zbędne, a pliki w takiej rozdzielczości są niepraktyczne do użytku na ekranach. Warto zwrócić uwagę, że niektóre z tych błędnych wyborów wynikają z mylnego założenia, że wyższa rozdzielczość zawsze oznacza lepszą jakość, co nie jest prawdą w kontekście mediów wyświetlanych na ekranie.

Pytanie 14

Technika fotografowania w podczerwieni wymaga zastosowania

A. specjalnego filtra IR przepuszczającego tylko promieniowanie podczerwone
B. obiektywu o zwiększonej jasności minimum f/1.2
C. filtra polaryzacyjnego o zwiększonej przepuszczalności
D. lampy błyskowej z funkcją podczerwieni aktywnej
Technika fotografowania w podczerwieni, znana również jako fotografia IR, wymaga zastosowania specjalnego filtra IR, który przepuszcza tylko promieniowanie podczerwone, blokując jednocześnie inne długości fal. Działa to na zasadzie separacji fal elektromagnetycznych, co pozwala na uchwycenie obrazów, które są niewidoczne dla ludzkiego oka. Przykładem zastosowania takiej techniki jest fotografia krajobrazowa, gdzie IR może wydobyć ciekawe detale w roślinności, sprawiając, że zielone liście stają się jasne, a niebo może przybrać dramatyczny kontrast. Użycie filtra IR jest kluczowe, aby uzyskać czyste i wyraźne obrazy, ponieważ bez niego zdjęcia będą przesiąknięte światłem widzialnym, co zniekształci zamierzony efekt. Warto zaznaczyć, że nie wystarczy sam aparat do rejestracji podczerwieni – wiele kamer wymaga modyfikacji, by mogły prawidłowo rejestrować takie obrazy. Dlatego, aby uzyskać najlepsze rezultaty, specjaliści często korzystają z dedykowanych kamer IR, które są w stanie wychwycić szerszy zakres fal w podczerwieni.

Pytanie 15

Zarejestrowanie obrazu z dużymi zniekształceniami wynikającymi z dystorsji, gdy kąt widzenia wynosi 180° możliwe jest przy zastosowaniu obiektywu

A. szerokokątnego.
B. rybie oko.
C. długoogniskowego.
D. portretowego.
Obiektyw typu „rybie oko” to sprzęt, który dosłownie zmienia sposób patrzenia na świat przez aparat, dosłownie i w przenośni. Jego bardzo szeroki kąt widzenia, często właśnie sięgający 180°, powoduje powstawanie charakterystycznych, mocnych zniekształceń geometrycznych – zwłaszcza na brzegach kadru. To zjawisko nazywane jest dystorsją beczkowatą i jest cechą, nie wadą, tego typu obiektywów. W praktyce, obiektywy „rybie oko” są wykorzystywane tam, gdzie zależy nam na niezwykłym efekcie wizualnym – np. w fotografii sportowej, ekstremalnej, przy kręceniu nietypowych ujęć wideo czy w astrofotografii. Moim zdaniem, fajnie sprawdzają się też do zdjęć wnętrz albo krajobrazów, żeby pokazać jak najwięcej otoczenia, chociaż wiadomo – nie do każdego zastosowania się nadają, bo zniekształcenia potrafią być przytłaczające. W branży przyjęło się, że stosowanie obiektywów typu „rybie oko” to świadomy wybór twórczy, a nie przypadek. Warto pamiętać, że standardowe, szerokokątne obiektywy, nawet bardzo szerokie, nie dają aż takiego efektu dystorsji. Taki obiektyw to dobry sposób, żeby poeksperymentować i przełamać rutynę w fotografowaniu. Widać wyraźnie, że to rozwiązanie ma swoje konkretne, rozpoznawalne miejsce w arsenale fotografa, zgodnie z praktykami i podręcznikami tej branży.

Pytanie 16

Jakie oświetlenie powinno być użyte, aby uwydatnić strukturę fotografowanego drewnianego obiektu?

A. Boczne
B. Tylne
C. Przednie
D. Górne
Oświetlenie boczne jest kluczowe w podkreślaniu faktury drewnianych przedmiotów, ponieważ tworzy cienie i światła, które uwydatniają detale oraz struktury materiału. Dzięki takiemu oświetleniu, nierówności, słoje oraz naturalne cechy drewna stają się bardziej wyraźne, co znacząco wpływa na estetykę fotografii. Przykładem zastosowania może być sytuacja, w której fotografujemy drewnianą rzeźbę. Oświetlenie boczne umieszczone pod kątem 45 stopni od przedmiotu pozwoli na uchwycenie głębi detali, podczas gdy światło z góry lub z przodu może spłaszczyć obraz, a tym samym zredukować widoczność tekstury. W praktyce, wykorzystując softboxy lub lampy studyjne, należy zwrócić uwagę na ich położenie, aby uzyskać optymalny efekt. Standardy branżowe, takie jak zasady kompozycji czy technik oświetleniowych, sugerują właśnie boczne oświetlenie jako najlepsze rozwiązanie dla trójwymiarowych obiektów, co znajduje potwierdzenie w pracach wielu profesjonalnych fotografów.

Pytanie 17

Zgodnie ze schematem na planie zdjęciowym fotografowany przedmiot należy oświetlić światłem

Ilustracja do pytania
A. bezpośrednim, skierowanym.
B. bezpośrednim, rozproszonym.
C. pośrednim, skierowanym.
D. pośrednim, rozproszonym.
Odpowiedź "pośrednim, rozproszonym" jest prawidłowa, ponieważ w fotografii kluczowe jest uzyskanie równomiernego i naturalnego oświetlenia obiektu. Oświetlenie pośrednie, które wykorzystuje wiele źródeł światła, pozwala na zredukowanie twardych cieni oraz na osiągnięcie bardziej harmonijnego efektu. W praktyce fotografowie często stosują softboxy, parasole lub inne akcesoria, które rozpraszają światło, aby uzyskać efekt równomiernego oświetlenia. Dobrym przykładem może być fotografia portretowa, gdzie rozproszone światło tworzy delikatne cienie na twarzy, co przyczynia się do bardziej naturalnego wyglądu. Ponadto, korzystając z pośredniego, rozproszonego światła, mamy większą kontrolę nad atmosferą i tonacją zdjęcia, co jest istotne w kontekście artystycznym. Standardy branżowe potwierdzają, że techniki te są preferowane w profesjonalnej fotografii, co czyni je fundamentem skutecznej pracy fotografa.

Pytanie 18

Do profesjonalnego fotografowania przedmiotów o bardzo małych rozmiarach (poniżej 1 mm) stosuje się

A. standardową fotografię makro z pierścieniami pośrednimi
B. fotomikrografię z wykorzystaniem mikroskopu
C. teleobiektyw z konwerterem 2x
D. aparat średnioformatowy z obiektywem makro
Fotomikrografia z wykorzystaniem mikroskopu to technika, która umożliwia uzyskanie obrazów przedmiotów o bardzo małych rozmiarach, często poniżej 1 mm. Użycie mikroskopu pozwala na znaczne powiększenie obrazu, co jest niezbędne w przypadku niewielkich obiektów, takich jak komórki, mikroorganizmy, czy szczegóły drobnych materiałów. Przykładowo, w biologii medycznej fotomikrografia jest używana do dokumentacji badań nad strukturą komórek lub tkankami. W praktyce, aby uzyskać wysoką jakość obrazu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego oświetlenia, na przykład oświetlenia przechodniego lub refleksyjnego, w zależności od badanych obiektów. Zastosowanie tej techniki wymaga również precyzyjnego ustawienia mikroskopu, co podkreśla znaczenie umiejętności operatora. W kontekście fotografowania przedmiotów tak małych, inne techniki, takie jak standardowa fotografia makro, mogą nie zapewnić wystarczającego powiększenia ani szczegółowości, co czyni fotomikrografię najbardziej odpowiednim rozwiązaniem w tym przypadku.

Pytanie 19

Ujęcie postaci ludzkiej na zdjęciu od kolan do góry określa plan

A. globalny
B. całkowity
C. zbliżony
D. amerykański
Odpowiedź 'amerykański' jest poprawna, ponieważ termin ten odnosi się do charakterystycznego ujęcia, które obejmuje postać ludzką od kolan w górę, szczególnie w kontekście portretów. Ujęcie amerykańskie jest szeroko stosowane w fotografii i filmie, zwłaszcza w produkcjach, które chcą uchwycić ekspresję twarzy oraz detale górnej części ciała, zachowując przy tym odpowiednią kompozycję. Przykładem zastosowania tego planu jest fotografia portretowa, gdzie artysta pragnie ukazać emocje i cechy osobiste modela, stosując kadr, który nie tylko skupia się na twarzy, ale również na postawie ciała. W standardach fotograficznych, ujęcie amerykańskie wprowadza równowagę między bliskością a kontekstem otoczenia, co czyni je idealnym dla przedstawienia osobistych historii. Warto również zauważyć, że ten typ ujęcia zyskał popularność w produkcjach filmowych lat 30. XX wieku, co przyczyniło się do jego uznania jako jednego z kluczowych elementów klasycznej narracji wizualnej.

Pytanie 20

Oświetlenie Rembrandt w fotografii portretowej charakteryzuje się

A. silnym światłem konturowym podkreślającym sylwetkę
B. charakterystycznym trójkątem światła na policzku modela
C. równomiernym oświetleniem całej twarzy bez cieni
D. miękkim światłem rozproszonym z frontu
Oświetlenie Rembrandt w fotografii portretowej jest techniką, która wykorzystuje naturalne zjawiska świetlne do kreowania głębi i charakteru w portretach. Kluczowym elementem tej metody jest charakterystyczny trójkąt światła, który pojawia się na policzku modela naprzeciwko źródła światła. Trójkąt ten jest efektem zastosowania światła bocznego i górnego, co pozwala na wydobycie rysów twarzy oraz nadanie im trójwymiarowości. W praktyce, aby uzyskać taki efekt, fotograf powinien ustawić źródło światła pod kątem 45 stopni względem modela, co sprawi, że cienie będą tworzyć naturalny kontur twarzy. Ta technika jest szczególnie ceniona w portretach, ponieważ nadaje im dramatyzmu i ekspresji, a także jest zgodna z zasadami klasycznego oświetlenia w malarstwie. Na przykład, wielu znanych fotografów i malarzy, takich jak Rembrandt, który nadał tej technice nazwę, stosowało ją, aby uchwycić emocje i osobowość portretowanych osób. Warto zaznaczyć, że oświetlenie Rembrandt jest doskonałym narzędziem do kreowania atmosfery, co czyni je bardzo popularnym w fotografii reklamowej i modowej."

Pytanie 21

Jakie oświetlenie powinno być użyte przy rejestracji obrazu, aby podkreślić splot nitki wełnianego swetra?

A. Boczne skierowane
B. Symetryczne, dwoma źródłami światła
C. Boczne rozproszone
D. Bezcieniowe
Oświetlenie bezcieniowe, choć może wydawać się praktycznym rozwiązaniem, nie jest odpowiednie do uwypuklenia tekstury swetra. Takie oświetlenie polega na równomiernym rozkładzie światła, co prowadzi do braku cieni i minimalizacji kontrastu. W efekcie, detale splotu nie będą widoczne, co ograniczy estetykę obrazu. W przypadku oświetlenia bocznego rozproszonego, choć istnieje szansa na stworzenie delikatnych cieni, brak jest precyzyjnego kierowania światła, co również nie podkreśli charakterystycznych cech materiału. Dlatego też, wynikiem takiego oświetlenia mogą być zdjęcia z małą wyrazistością detali. Z kolei symetryczne oświetlenie dwoma źródłami światła, mimo że może dawać przyjemny efekt wizualny, również działa na zasadzie zmiękczania cieni, co może prowadzić do zatarcia charakterystyki splotu swetra. W praktyce, błędem jest myślenie, że bardziej równomierne oświetlenie zawsze przynosi lepsze rezultaty. W kontekście fotografii odzieżowej, kluczowe jest zrozumienie, jak różne źródła światła wpływają na percepcję detali i tekstur, dlatego dla uwypuklenia splotu wełnianego swetra, zastosowanie skrajnie kierunkowego oświetlenia jest najbardziej efektywne.

Pytanie 22

Podczas wykonywania czarno-białych zdjęć krajobrazowych do uzyskania efektu uwydatnienia chmur, przyciemnienia nieba i zbudowania burzowego nastroju należy zastosować filtr

A. czerwony.
B. szary.
C. zielony.
D. niebieski.
Filtr czerwony w fotografii czarno-białej jest uznawany za jedno z podstawowych narzędzi do dramatycznej modyfikacji kontrastu między niebem a chmurami. Działa na zasadzie przepuszczania światła czerwonego i blokowania innych długości fal, szczególnie niebieskich. W praktyce przekłada się to na mocne przyciemnienie nieba przy jednoczesnym wybieleniu chmur, co daje efekt, który często kojarzymy z nastrojowymi, wręcz burzowymi krajobrazami. Moim zdaniem, to taki klasyczny trik wielu krajobrazowców – jak się chce podkreślić strukturę nieba na zdjęciu, filtr czerwony robi największą robotę. Oczywiście są też filtry żółte czy pomarańczowe, ale to właśnie czerwony daje najbardziej ekstremalne rezultaty. Fotografowie z dawnych lat, tacy jak Ansel Adams, nie raz wykorzystywali ten efekt, żeby nadać krajobrazom wyjątkową głębię. Warto pamiętać, że w typowych warunkach, przy ostrym słońcu i dużych kontrastach, efekt bywa naprawdę spektakularny. Z mojego doświadczenia, kiedy używasz czerwonego filtra, lepiej lekko prześwietlić ujęcie, żeby nie zgubić detali w cieniu, bo przyciemnienie nieba potrafi być mocniejsze, niż się zakłada. Ogólnie – na burzowe, dramatyczne klimaty w czarno-białym – czerwony filtr to podstawa. Tak się to robi w klasyce fotografii czarno-białej.

Pytanie 23

Optymalna kolejność działań służących do wykonania przedstawionej fotografii to:

Ilustracja do pytania
A. selekcja, rekonstrukcja, casting, make-up.
B. rekonstrukcja, selekcja, casting, make-up.
C. make-up, rekonstrukcja, selekcja, casting.
D. casting, make-up, rekonstrukcja, selekcja.
W odpowiedziach niepoprawnych problemem jest przede wszystkim odwrócenie logicznej kolejności działań produkcyjnych. Rekonstrukcja na początku procesu sugeruje, że ktoś najpierw buduje scenografię, kostium, ustawia światło, a dopiero później zastanawia się, kto w ogóle będzie na zdjęciu. W praktyce fotograficznej, szczególnie przy stylizacjach na konkretne dzieła malarskie, jest dokładnie odwrotnie: najpierw trzeba wiedzieć, z kim się pracuje. Twarz, proporcje, ruch, możliwości pozowania modelki determinują sposób wykonania rekonstrukcji. Jeśli najpierw „zabetonujemy” scenę, a dopiero później zaczniemy szukać osoby, bardzo łatwo skończyć z kimś, kto w ogóle nie pasuje do przyjętej koncepcji i całość wygląda sztucznie. Podobnie mylące jest umieszczanie selekcji na początku. Selekcja to etap post‑produkcyjny, wykonywany po sesji, kiedy fotograf przegląda materiał i wybiera najlepsze kadry. Nie da się selekcjonować czegoś, czego jeszcze nie sfotografowano – to typowy błąd myślowy: pomieszanie przygotowań koncepcyjnych z oceną gotowych zdjęć. Z kolei przesuwanie castingu na koniec, po make‑upie czy rekonstrukcji, jest sprzeczne z podstawową logiką pracy na planie. Wizażysta nie przygotuje sensownego makijażu bez konkretnej osoby, a kostium i ustawienie światła dobiera się pod konkretny typ urody. Branżowe dobre praktyki – znane z fotografii mody, reklamy i portretu – mówią jasno: najpierw wybór modela, potem charakteryzacja, dalej budowanie sceny i dopiero na końcu selekcja materiału. Odwracanie tej kolejności zazwyczaj kończy się stratą czasu, chaosem organizacyjnym i słabym efektem wizualnym, bo każdy kolejny etap musi na szybko korygować błędy poprzedniego. W rekonstrukcjach malarskich widać to szczególnie mocno, bo odbiorca łatwo wyłapuje rozjazdy między oryginałem a fotografią, wynikające z nieprzemyślanego przebiegu pracy.

Pytanie 24

Jaki obiektyw o konkretnej ogniskowej powoduje, że na zdjęciu występuje efekt zniekształcenia w formie beczki?

A. 200 mm
B. 10 mm
C. 500 mm
D. 50 mm
Obiektyw o ogniskowej 10 mm jest uważany za obiektyw szerokokątny, który ma zdolność do tworzenia efektu dystorsji beczkowatej. Dystorsja beczkowata polega na odkształceniu obrazu, gdzie linie proste w rzeczywistości są przedstawiane jako krzywe na zdjęciu, przypominające kształt beczki. Efekt ten jest szczególnie zauważalny w narożnikach kadru. W przypadku obiektywów o krótkiej ogniskowej, takich jak 10 mm, kąt widzenia jest znacznie szerszy, co prowadzi do zwiększenia dystorsji. Tego rodzaju obiektywy są często wykorzystywane w fotografii architektury, krajobrazów oraz w foto-reportażu, gdzie szeroki kąt widzenia pozwala na uchwycenie większej ilości szczegółów w ograniczonej przestrzeni. W praktyce, aby zminimalizować efekt dystorsji, fotografowie często stosują techniki postprodukcji, takie jak korekcja obrazu w programach graficznych. Zrozumienie charakterystyki obiektywów szerokokątnych pozwala na lepsze planowanie ujęć i wykorzystanie ich zalet.

Pytanie 25

Pomiar, w którym dokonuje się odczytu w całym obszarze klatki, określany jest jako

A. integralnym
B. matrycowym
C. punktowym
D. centralnie ważonym
Pomiar punktowy polega na pomiarze światła w bardzo wąskim obszarze kadru, często w centralnym punkcie, co ogranicza możliwości oceny całej sceny. W kontekście dynamicznych warunków oświetleniowych, takie podejście może prowadzić do znaczących błędów w ocenie ekspozycji. Użytkownicy mogą błędnie zakładać, że pomiar punktowy zawsze daje najlepsze rezultaty, ale w praktyce często nie uwzględnia on różnic w jasności w pozostałych częściach kadru, co prowadzi do niedoświetlenia lub prześwietlenia zdjęcia. Centralnie ważony pomiar to technika, która kładzie większy nacisk na centralną część kadru, co również może nie być wystarczające w złożonych scenariuszach oświetleniowych. Technika ta, podobnie jak pomiar punktowy, pomija istotne elementy takiej jak różnice w jasności na obrzeżach kadru, co prowadzi do niezadowalających efektów końcowych. Z kolei pomiar integralny odnosi się do metody, która analizuje światło w całej scenie, jednak w praktyce jest mniej powszechny i mniej precyzyjny niż pomiar matrycowy, szczególnie w sytuacjach, gdzie różnice w oświetleniu są znaczne. Zrozumienie tych technik jest kluczowe dla osiągania optymalnych rezultatów w fotografii i unikania typowych pułapek związanych z błędnym wyborem metody pomiaru.

Pytanie 26

Do wykonywania zdjęć w podczerwieni wskazane jest zastosowanie filtru

A. polaryzacyjnego.
B. neutralnego.
C. IR
D. UV
Filtr IR, czyli filtr podczerwieni, to podstawowe narzędzie używane przez fotografów do wykonywania zdjęć w zakresie promieniowania podczerwonego. Działa on w ten sposób, że przepuszcza tylko światło podczerwone, a blokuje światło widzialne. Dzięki temu na matrycę aparatu padają wyłącznie fale z zakresu IR, co pozwala uzyskać zupełnie inne efekty wizualne niż w klasycznej fotografii. Na przykład liście drzew na takich zdjęciach mogą wyglądać jak pokryte śniegiem, woda staje się czarna, a niebo ma bardzo głęboki, kontrastowy odcień. Tego typu fotografie są szeroko wykorzystywane w badaniach roślinności, analizie krajobrazu, a nawet w kryminalistyce czy archeologii. Moim zdaniem każdy, kto choć raz próbował zrobić zdjęcie w podczerwieni zwykłym aparatem bez filtra IR, widział, że efekt jest mizerny – zdjęcia wychodzą szare, bez charakterystycznego efektu „fałszywej bieli” i kontrastów właściwych dla podczerwieni. Branża zaleca stosowanie filtrów IR o różnych progach przepuszczalności (np. 720nm, 850nm) w zależności od zastosowania i preferowanego efektu. Często spotyka się też modyfikowane aparaty, w których usuwany jest fabryczny filtr blokujący IR, ale profesjonalnie i bezpiecznie lepiej korzystać z dedykowanych filtrów nakręcanych na obiektyw. To nie tylko kwestia efektu wizualnego, ale i poprawnej techniki – filtr IR pozwala uzyskać powtarzalne, profesjonalne rezultaty i jest absolutną podstawą, jeśli ktoś chce poważnie wejść w świat fotografii IR.

Pytanie 27

Podczas wykonywania zdjęcia w plenerze ustalono parametry ekspozycji: – czas naświetlania 1/125 s, – przysłona f/5,6. Aby zwiększyć głębię ostrości, zachowując taką samą ilość światła padającego na matrycę, należy ustawić parametry:

A. 1/30 s, f/8
B. 1/60 s, f/22
C. 1/30 s, f/11
D. 1/60 s, f/32
Wielu początkujących fotografów wpada w pułapkę myślenia, że wystarczy po prostu zmniejszyć przysłonę, żeby zwiększyć głębię ostrości, nie zwracając uwagi na ekspozycję. Jednak jeśli tego nie skompensujemy odpowiednim czasem naświetlania, zdjęcie wyjdzie niedoświetlone. Gdy przestawimy przysłonę z f/5,6 na f/8 lub f/11, to ilość światła docierająca do matrycy zmniejsza się odpowiednio dwukrotnie lub czterokrotnie. Odpowiedzi zakładające ustawienie f/8 przy czasie 1/30 s czy f/11 przy tym samym czasie, nie zawsze uwzględniają właściwą kompensację – ale co ważniejsze, tylko przejście na f/11 i wydłużenie czasu z 1/125 s na 1/30 s daje prawidłową ekspozycję równoważącą oba czynniki. Z kolei ustawienia typu f/22 przy 1/60 s albo f/32 przy tym samym czasie, choć teoretycznie zwiększają głębię ostrości bardziej, w praktyce prowadzą do mocnego niedoświetlenia – zbyt mało światła trafia na matrycę i zdjęcie wychodzi za ciemne. Częstym błędem jest niedoszacowanie wpływu każdego „stopnia” przysłony na ilość światła oraz zakładanie, że wystarczy jeden parametr zmienić, a reszta nie ma znaczenia. Standardem w fotografii jest stosowanie reguły równoważności ekspozycji: każda zmiana o jeden „stopień” (czy to przysłony, czasu, czy ISO) musi być zrównoważona przeciwną zmianą w innym parametrze, żeby ekspozycja się zgadzała. Moim zdaniem, najczęściej popełniany błąd to ignorowanie tych proporcji, co potem skutkuje zdjęciami do poprawki lub stratą czasu na obróbkę. Dlatego tak ważne jest, by każda próba zwiększenia głębi ostrości była poparta odpowiednią korektą czasu – i najlepiej to wchodzi w nawyk właśnie przez takie ćwiczenia.

Pytanie 28

Zastosowanie szerokokątnego obiektywu przy fotografowaniu z bliskiej odległości powoduje

A. zawężenie kąta widzenia
B. zwiększenie głębi ostrości
C. zniekształcenie proporcji obiektów
D. rozmycie tła
Wybór szerokokątnego obiektywu przy fotografowaniu z bliskiej odległości rzeczywiście prowadzi do zniekształcenia proporcji obiektów. To zjawisko jest szczególnie widoczne, gdy obiekt znajduje się blisko soczewki, co może powodować, że obiekty zbliżone do kamery wydają się znacznie większe niż te, które są dalej. Przykładem może być portret, gdzie twarz fotografowanej osoby wydaje się nieproporcjonalna, a nos może być nadmiernie wyeksponowany. Tego rodzaju efekty mogą być wykorzystywane w sztuce fotograficznej do tworzenia interesujących, niekonwencjonalnych ujęć. Szerokokątne obiektywy są często stosowane w fotografii architektonicznej, krajobrazowej czy fotografii wnętrz, gdzie ważne jest uchwycenie szerokiego pola widzenia. Warto jednak pamiętać, że zniekształcenia proporcji mogą być niepożądane w innych kontekstach, takich jak fotografia portretowa, gdzie naturalne przedstawienie obiektów jest kluczowe.

Pytanie 29

Jaką ogniskową powinien mieć obiektyw, aby najlepiej wykonać zdjęcie grupowe w niewielkim pomieszczeniu?

A. 50 mm
B. 18 mm
C. 120 mm
D. 80 mm
Wybór obiektywu o ogniskowej 18 mm do zdjęcia grupowego w małym pomieszczeniu jest optymalny, ponieważ pozwala na uchwycenie szerszego kadru, co jest niezbędne w ograniczonej przestrzeni. Obiektywy szerokokątne, takie jak 18 mm, są idealne do fotografii grupowej, ponieważ umożliwiają zbliżenie się do obiektów, jednocześnie zachowując ich pełny kontekst w kadrze. Użycie takiego obiektywu pozwala na właściwe ułożenie wszystkich uczestników zdjęcia oraz na uniknięcie problemów z obcinaniem krawędzi postaci. Dobrą praktyką przy fotografowaniu grup w małych pomieszczeniach jest również stosowanie wysokiej jakości obiektywów, które minimalizują zniekształcenia obrazu, co jest typowe dla tańszych szerokokątnych konstrukcji. Warto zwrócić uwagę na techniki takie jak ustawienie aparatu na poziomie oczu oraz odpowiednie rozplanowanie osób w kadrze, co dodatkowo zwiększa estetykę zdjęcia.

Pytanie 30

Cechą charakterystyczną oświetlenia światłem miękko rysującym jest uzyskanie efektu

A. wyraźnego kontrastu, ostrego konturu cienia.
B. mocnego, głębokiego cienia i małego kontrastu.
C. wąskiego, intensywnego, wyraźnie zarysowanego cienia.
D. małego kontrastu i delikatnego cienia.
Światło miękko rysujące to podstawa, jeśli zależy nam na uzyskaniu naturalnych, przyjemnych dla oka efektów na fotografii czy w filmie. Chodzi tutaj o to, że światło tego typu daje bardzo delikatne, prawie niewidoczne cienie, a kontrast między jasnymi a ciemnymi partiami obrazu jest naprawdę niewielki. Z mojego doświadczenia, kiedy używamy softboxów, parasolek dyfuzyjnych lub po prostu światła odbitego od sufitu – właśnie taki efekt osiągniemy. To jest mega przydatne przy portretach, bo zmiękcza rysy twarzy i wygładza skórę, a nawet przy produktówkach, jeśli chcemy pokazać detale bez ostrych przejść tonalnych. Stosowanie miękkiego światła to taka branżowa klasyka – doceniana przez większość fotografów i operatorów kamer, bo pozwala na większą kontrolę nad atmosferą zdjęcia. Co ciekawe, w wielu podręcznikach i kursach podkreśla się, że im większa powierzchnia źródła światła w stosunku do obiektu, tym miększy efekt – i to się zawsze sprawdza, nawet w praktyce studyjnej. Warto pamiętać, że miękkie światło nie tylko łagodzi cienie, ale też pozwala na subtelniejsze modelowanie kształtów, przez co efekt końcowy wygląda o wiele bardziej profesjonalnie i naturalnie.

Pytanie 31

Podczas sesji zdjęciowej na zewnątrz ustalono czas ekspozycji na 1/60 s oraz przysłonę f/8. Jakie ustawienia ekspozycji będą dawały identyczną ilość światła docierającego do matrycy?

A. 1/30 s; f/4
B. 1/250 s; f/5,6
C. 1/60 s; f/1,4
D. 1/125 s; f/5,6
Wybór niepoprawnych odpowiedzi może wynikać z niepełnego zrozumienia relacji między czasem naświetlania a przysłoną. Na przykład, w przypadku zmiany czasu naświetlania na 1/250 s, jak w odpowiedzi, przy jednoczesnym ustawieniu przysłony na f/5,6, otrzymujemy znacznie mniej światła, co prowadzi do niedoświetlenia zdjęcia. Zmiana czasu naświetlania na krótszy czas, jak 1/250 s, oznacza, że matryca ma jeszcze mniej czasu na zbieranie światła, co wymagałoby znacznego otwarcia przysłony, aby zrekompensować tę stratę. W odpowiedzi, w której przysłona ustawiona jest na f/1,4, wydaje się, że mamy większy dopływ światła, ale przy zbyt krótkim czasie naświetlania efekt końcowy może być nieprzewidywalny. Ponadto, odpowiedź 1/30 s; f/4 również nie zaspokaja wymagań, ponieważ czas naświetlania jest dłuższy, co prowadzi do prześwietlenia, a przysłona f/4 nie jest wystarczająco mała, aby to zrekompensować. Typowym błędem myślowym jest myślenie, że samo zwiększenie przysłony wystarczy do uzyskania prawidłowej ekspozycji, podczas gdy kluczowe jest zachowanie równowagi między wszystkimi trzema parametrami: czasem, przysłoną i czułością ISO.

Pytanie 32

Które z przedstawionych zdjęć nie zostało wykonane aparatem fotograficznym z teleobiektywem?

Ilustracja do pytania
A. D.
B. B.
C. C.
D. A.
Zdjęcie A zostało poprawnie zidentyfikowane jako niepochodzące z teleobiektywu, co jest zgodne z właściwym zrozumieniem charakterystyki obiektywów. Obiektywy szerokokątne, takie jak ten, który mógł zostać użyty do wykonania tego zdjęcia, charakteryzują się dużym polem widzenia, co jest idealne do uchwycenia rozległych krajobrazów, architektury czy też dynamicznych scen. W przypadku teleobiektywów, sytuacja wygląda inaczej; są one zaprojektowane do fotografowania obiektów znajdujących się w dużej odległości, co skutkuje węższym polem widzenia i powiększeniem detali. Przykładem może być fotografowanie dzikiej przyrody, gdzie teleobiektyw pozwala na uchwycenie zwierząt z minimalną ingerencją w ich naturalne środowisko. Dobra praktyka w fotografii sugeruje, aby zawsze dobierać obiektyw do rodzaju fotografowanej sceny, co znacząco wpłynie na jakość i przekaz zdjęcia. Zrozumienie różnic między tymi obiektywami jest kluczowe dla osiągnięcia zamierzonych efektów w fotografii.

Pytanie 33

Do prawidłowego wykonania zdjęcia panoramicznego z kilku ujęć należy

A. fotografować bez użycia statywu
B. stosować różne parametry ekspozycji dla każdego ujęcia
C. zmieniać ogniskową obiektywu między ujęciami
D. zachować około 30% nakładania się sąsiednich kadrów
Stosowanie różnych parametrów ekspozycji dla każdego ujęcia w panoramie jest jednym z częstszych błędów, które mogą prowadzić do niepożądanych efektów wizualnych. Gdy każde zdjęcie ma inną ekspozycję, kolory, kontrast i jasność każdej części panoramy będą się różnić. To sprawia, że po złożeniu zdjęć widoczne są wyraźne granice między kadrami, co psuje efekt końcowy. Kluczową zasadą w tworzeniu panoram jest zachowanie jednolitości światła, co można osiągnąć poprzez użycie manualnych ustawień aparatu. Chociaż zmiana ogniskowej obiektywu między ujęciami może wydawać się atrakcyjna, to również prowadzi do problemów. Zmieniając ogniskową, zmienia się także pole widzenia oraz perspektywa, co skutkuje różnicą w proporcjach między zdjęciami. Bez użycia statywu istnieje ryzyko, że zdjęcia będą nieostre lub będą miały różne poziomy, co również zaburza spójność panoramy. Właściwe nakładanie kadrów, stabilność aparatu i jednolite parametry ekspozycji to fundamentalne zasady, które należy przestrzegać, aby uniknąć tych typowych błędów i uzyskać estetyczne, dobrze złożone zdjęcia panoramiczne.

Pytanie 34

Przetwornik APS-C w porównaniu do pełnoklatkowego (FF) charakteryzuje się

A. mniejszym obszarem rejestrowanego obrazu i współczynnikiem crop 1.5-1.6x
B. lepszym odwzorowaniem kolorów w zakresie czerwieni
C. większą wartością megapikseli przy tej samej fizycznej wielkości
D. mniejszą głębią ostrości przy tej samej wartości przysłony
Odpowiedź jest prawidłowa, ponieważ przetworniki APS-C mają mniejszy obszar rejestrowanego obrazu w porównaniu do pełnoklatkowych (FF). Przykładowo, matryca APS-C ma przekątną około 22 mm, podczas gdy pełnoklatkowa ma około 43 mm. To prowadzi do zastosowania tzw. współczynnika crop, który wynosi zazwyczaj od 1.5 do 1.6x. Oznacza to, że obiektywy na aparatach APS-C będą miały „węższy” kąt widzenia, co w praktyce wpływa na efekty pracy z obiektywami szerokokątnymi. Warto to uwzględnić podczas zakupów sprzętu fotograficznego, gdyż może to zmienić nasze podejście do kompozycji zdjęć. W fotografii krajobrazowej i architektonicznej, gdzie szeroki kąt widzenia jest kluczowy, APS-C może okazać się mniej korzystny niż pełnoklatkowy. Dodatkowo, w kontekście portretów, mniejszy obszar matrycy pozwala na uzyskanie większej głębi ostrości przy tej samej przysłonie, co może być pożądane w pewnych stylach fotografii.

Pytanie 35

W przedstawionej fotografii katalogowej zastosowano oświetlenie

Ilustracja do pytania
A. dolne.
B. boczne.
C. przednie.
D. górne.
Zastosowanie oświetlenia bocznego w fotografii katalogowej, takiej jak ta przedstawiająca młynek, to naprawdę bardzo skuteczny wybór. Wynika to z tego, że światło padające z boku pozwala mocniej podkreślić kształty, tekstury i wszelkie detale powierzchni fotografowanego przedmiotu. Dzięki temu widoczne są nie tylko kontury, ale także subtelne różnice w strukturze materiału – tutaj dobrze widać, jak światło uwypukla drewno i metaliczne elementy młynka. W branży fotograficznej takie ustawienie światła jest bardzo popularne, zwłaszcza tam, gdzie zależy nam na pokazaniu głębi, trójwymiarowości i faktury produktu. Boczne światło często stosuje się też w fotografii kulinarnej czy produktowej, żeby przedmiot nie wyglądał płasko. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli ktoś chce uzyskać bardziej artystyczny i profesjonalny efekt, boczne światło to zdecydowanie najlepszy wybór. Warto pamiętać, że zgodnie ze standardami branżowymi (np. wytyczne Packshot) oświetlenie boczne pozwala minimalizować odblaski i wydobywać detale, przez co zdjęcie wygląda atrakcyjniej i bardziej zachęca potencjalnego klienta do zakupu.

Pytanie 36

Aby zredukować efekt zamglenia przy fotografowaniu pejzaży w technice czarno-białej, powinno się użyć filtru

A. szary
B. niebieski
C. ciemnożółty
D. polaryzacyjny
Stosowanie filtra szarego w celu zniwelowania efektu zamglenia jest niewłaściwym podejściem, ponieważ filtr szary nie wprowadza znaczących różnic w kolorze, a jego główną rolą jest równomierne przyciemnienie całej sceny. Nie wpływa on jednak na kontrast i nie pozwala na selektywne tłumienie niepożądanych długości fal światła, co jest kluczowe w przypadku zamglenia. Z kolei filtr niebieski jest używany do zwiększenia kontrastu nieba w zdjęciach kolorowych, ale w fotografii czarno-białej nie przynosi korzyści w kontekście zniwelowania zamglenia, ponieważ nie redukuje odcieni szarości w obszarach zamglonych. Natomiast filtr polaryzacyjny, mimo że może pomóc w redukcji odblasków i zwiększeniu nasycenia kolorów, nie jest skuteczny w eliminacji efektu zamglenia, gdyż działa na innej zasadzie, głównie na redukcji odblasków z powierzchni wody i szkła. W przypadku zamglenia kluczowe jest dobieranie filtrów, które mają wpływ na różnice w odcieniach szarości, co skutkuje uzyskaniem wyraźnych i kontrastowych zdjęć. Osoby, które nie są świadome działania tych filtrów, mogą wprowadzać w błąd i nie osiągać zamierzonego efektu w fotografii.

Pytanie 37

Która wada obiektywu polega na tym, że wiązka promieni świetlnych wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną obiektywu, po przejściu przez obiektyw tworzy obraz w kształcie przecinka?

A. Dystorsja.
B. Aberracja chromatyczna.
C. Astygmatyzm.
D. Aberracja komatyczna.
Każda z odpowiedzi, które nie są komą, odnosi się do innej, choć równie istotnej, wady optycznej występującej w obiektywach fotograficznych. Aberracja chromatyczna to zupełnie inny rodzaj zjawiska – wynika z tego, że soczewki nie są w stanie skupić wszystkich długości fal światła w jednym punkcie. Przekłada się to na kolorowe obwódki (najczęściej fioletowe lub zielone) pojawiające się na granicach kontrastowych obiektów, a nie na przecinkowate zniekształcenia. Często można ją spotkać przy fotografowaniu gałęzi drzew pod światło lub na jasnym tle. Astygmatyzm natomiast objawia się tym, że promienie świetlne padające na obiektyw w różnych płaszczyznach ogniskują się w różnych punktach, przez co obraz punktowy zmienia się w kreskę – ale nie przypomina przecinka, tylko bardziej rozciągniętą linię prostopadłą do osi optycznej. Astygmatyzm daje się we znaki szczególnie na brzegach kadru i bywa mylony z komą, lecz jego natura jest inna i łatwo go odróżnić podczas testowania sprzętu na kartce z drobnym tekstem. Z kolei dystorsja to wada geometryczna, w której prostoliniowe elementy zdjęcia ulegają wykrzywieniu – w przypadku dystorsji beczkowatej linie wyginają się na zewnątrz, a przy poduszkowatej do środka kadru. Nie ma tu efektu przecinka, tylko odkształcone proporcje. Z mojego doświadczenia najczęstszym błędem jest mylenie komy z aberracją chromatyczną lub astygmatyzmem, bo wszystkie te wady pogarszają ostrość na brzegach zdjęcia, ale każda daje zupełnie inne artefakty. Dlatego właśnie w praktyce fotograf powinien wiedzieć, jak rozpoznawać poszczególne wady i jak sobie z nimi radzić – na przykład przez dobór odpowiednich obiektywów, korzystanie z korekcji software’owej lub przymykanie przysłony. To wszystko przekłada się na jakość zdjęć, zwłaszcza gdy zależy Ci na profesjonalnych kadrach bez niepożądanych efektów optycznych.

Pytanie 38

Metoda uchwytywania zdjęć, których zakres tonalny przewyższa zdolności matrycy aparatu cyfrowego to

A. HDR
B. DSLR
C. Ultra HD
D. HD
Zarówno DSLR, HD, jak i Ultra HD to terminy, które odnoszą się do różnych aspektów technologii obrazowania, ale żaden z nich nie dotyczy techniki rejestrowania obrazów o rozszerzonej rozpiętości tonalnej, co jest kluczowe w kontekście HDR. DSLR, czyli cyfrowy lustrzankowy aparat jednoobiektywowy, to rodzaj aparatu, który wykorzystuje lustro do projektu optycznego, co pozwala na dokładne kadrowanie. Jakkolwiek DSLRs mogą być używane do robienia zdjęć w HDR, sama technika jest niezależna od rodzaju aparatu. HD to skrót od High Definition, który odnosi się do rozdzielczości obrazu, a nie do tonalności. Ultra HD, znane również jako 4K, to termin opisujący bardzo wysoką rozdzielczość obrazu, także nie mający związku z rejestracją tonalną. Warto zauważyć, że powszechne mylenie tych terminów może prowadzić do nieporozumień, zwłaszcza w kontekście doboru odpowiedniego sprzętu czy techniki do wykonania konkretnego zdjęcia. Zrozumienie różnicy między tymi pojęciami jest kluczowe dla osób zajmujących się fotografią oraz dla tych, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych aparatów oraz technik edycyjnych. Właściwe zastosowanie terminologii i technologii przyczynia się do podniesienia jakości pracy twórczej oraz pozwala uniknąć błędnych założeń, które mogą negatywnie wpłynąć na proces twórczy.

Pytanie 39

Do fotografowania architektury najlepiej wykorzystać obiektyw

A. tilt-shift
B. standardowy o stałej ogniskowej
C. teleobiektyw
D. makro
Wybór niewłaściwego obiektywu do fotografowania architektury może prowadzić do wielu problemów, które negatywnie wpływają na jakość zdjęć. Standardowy obiektyw o stałej ogniskowej, choć może dostarczać wyraźne obrazy, nie oferuje elastyczności potrzebnej do uchwycenia skomplikowanej geometracji budynków. Przy fotografowaniu wysokich budynków często można zauważyć efekt 'zbiegania się' linii, co sprawia, że zdjęcia wyglądają nieprofesjonalnie. Makro obiektyw, skoncentrowany na detalu, jest zupełnie nieodpowiedni w kontekście architektury, ponieważ nie jest stworzony do uchwycenia dużych obiektów w ich całości. Teleobiektyw, z kolei, mimo że może być użyteczny w niektórych sytuacjach, ogranicza perspektywę i może powodować problemy z proporcjami, a także nie oddaje w pełni kontekstu architektonicznego. W przypadku architektury najważniejsze jest uchwycenie całego obiektu w odpowiedniej perspektywie, a to wymaga zastosowania technik, które obiektyw tilt-shift skutecznie zapewnia. Źle dobrany obiektyw może zaszkodzić nie tylko estetyce zdjęcia, ale również jego funkcjonalności w kontekście dokumentacji architektonicznej.

Pytanie 40

Zjawisko dyfrakcji wpływające na pogorszenie jakości zdjęcia pojawia się przy

A. bardzo małych otworach przysłony (f/22 i mniejszych)
B. bardzo dużych otworach przysłony (f/1.4 i większych)
C. wysokich wartościach czułości ISO (powyżej 3200)
D. długich czasach naświetlania (powyżej 1 s)
Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że duże otwory przysłony, takie jak f/1.4, mogą powodować problemy z jakością obrazu, ale w rzeczywistości to nieprawda. Duże otwory przysłony skutkują mniejszą głębią ostrości, co może być pożądane w portretach, gdzie tło powinno być rozmyte. To, co może wpływać na jakość, to aberracje optyczne, a nie dyfrakcja. Czas naświetlania, nawet bardzo długi, nie wpływa na dyfrakcję, lecz na możliwość uzyskania ruchu w kadrze lub szumy. Wysokie wartości ISO, powyżej 3200, zazwyczaj prowadzą do pojawienia się szumów, ale nie mają związku z zjawiskiem dyfrakcji. Często błędnie przyjmuje się, że wszystkie te czynniki wpływają na ostrość zdjęcia w ten sam sposób, co dyfrakcja, podczas gdy w rzeczywistości każda z tych koncepcji ma swoje unikalne podłoże fizyczne i praktyczne zastosowanie. W fotografii kluczowe jest zrozumienie, jak różne ustawienia aparatu wpływają na wynik końcowy, aby świadomie dobierać odpowiednie parametry do pożądanych efektów, a nie stosować ogólne zasady, które mogą wprowadzać w błąd.