Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 24 lutego 2026 15:40
  • Data zakończenia: 24 lutego 2026 15:49

Egzamin zdany!

Wynik: 26/40 punktów (65,0%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

W jakiej proporcji uzyskamy odbitkę pozytywową z filmu negatywowego podczas wykonywania kopiowania stykowego?

A. 1:0
B. 2:1
C. 1:2
D. 1:1
Odpowiedź 1:1 jest prawidłowa, ponieważ przy kopiowaniu stykowym z filmu negatywowego otrzymujemy odbitkę pozytywową w tej samej skali. Skalowanie 1:1 oznacza, że każdy centymetr filmu negatywowego odpowiada dokładnie jednemu centymetrowi na odbitce pozytywowej. To podejście jest zgodne z techniką kopiowania stykowego, która polega na bezpośrednim przeniesieniu obrazu z jednego medium na drugie bez zmiany jego rozmiaru. W praktyce, takie odwzorowanie jest istotne, zwłaszcza w kontekście archiwizacji i dokumentacji wizualnej, gdzie wierne oddanie detali i proporcji jest kluczowe. W branży fotografii i filmu standardy takie jak ISO 12232, które określają parametry jakości obrazu, podkreślają znaczenie precyzyjnego odwzorowania, co w przypadku kopiowania stykowego jest realizowane właśnie poprzez stosowanie skali 1:1. Pozwala to na uzyskanie wysokiej jakości odbitek, które mogą być dalej wykorzystywane do analizy, wystaw oraz w procesach postprodukcji.

Pytanie 2

Jakie aplikacje pozwalają na edytowanie pliku zapisanego w formacie RAW?

A. Adobe Flash i Adobe InDesign
B. Adobe Photoshop i CorelDRAW
C. Adobe Illustrator i GIMP
D. Adobe Photoshop i Adobe Lightroom
Adobe Photoshop oraz Adobe Lightroom to dwa z najbardziej powszechnie stosowanych programów do edycji zdjęć w formacie RAW, który jest używany przez profesjonalnych fotografów. Format ten umożliwia zapisanie danych z matrycy aparatu w sposób, który zachowuje najwięcej informacji o obrazie, co jest kluczowe podczas późniejszej obróbki. Adobe Photoshop oferuje zaawansowane narzędzia do edycji zdjęć, w tym funkcje warstw, maski, różnorodne filtry oraz możliwość retuszu. Z kolei Adobe Lightroom jest bardziej wyspecjalizowany w zarządzaniu i organizacji dużych zbiorów zdjęć, oferując jednocześnie potężne narzędzia do podstawowej korekcji kolorów i ekspozycji. Oba programy obsługują różne profile kolorów, co jest ważne dla zachowania spójności wizualnej w projektach graficznych. W praktyce użycie formatu RAW pozwala na większą elastyczność w edytowaniu, co jest istotne w postprodukcji, zwłaszcza w kontekście wydruków o wysokiej jakości i publikacji cyfrowych.

Pytanie 3

Wartość ISO 800 oznacza

A. wysoką czułość matrycy lub filmu na światło
B. temperaturę barwową światła w Kelwinach
C. niską czułość matrycy lub filmu na światło
D. wartość przysłony obiektywu
Wartość ISO 800 oznacza wysoką czułość matrycy lub filmu na światło. W praktyce oznacza to, że przy tej wartości, aparat jest w stanie rejestrować obraz w warunkach słabego oświetlenia, co jest szczególnie przydatne w fotografii nocnej lub w pomieszczeniach z ograniczonym dostępem światła. Wyższa wartość ISO pozwala na szybsze czasy naświetlania, co minimalizuje ryzyko poruszenia obrazu, zwłaszcza przy fotografowaniu ruchomych obiektów. Jednak warto pamiętać, że zwiększanie wartości ISO może wprowadzać szumy do obrazu, co wpływa na jego jakość. Dlatego istotne jest, aby dostosować ustawienia aparatu do warunków fotograficznych oraz wymagań finalnego efektu. Profesjonalni fotografowie często używają wartości ISO 800 w sytuacjach, gdzie inne parametry, takie jak przysłona czy czas naświetlania, nie mogą być wystarczająco dostosowane, aby uzyskać właściwą ekspozycję.

Pytanie 4

Aby uzyskać efekt oświetlenia konturowego na fotografowanym obiekcie, należy użyć oświetlenia

A. górnego
B. tylnego
C. przedniego
D. górno-bocznego
Oświetlenie tylne to technika, która wprowadza charakterystyczny efekt konturowy, podkreślając kształt i fakturę fotografowanego obiektu. Dzięki umiejscowieniu źródła światła za obiektem, tworzony jest kontrast pomiędzy jasno oświetlonym tłem a ciemniejszym obiektem. Taki efekt jest szczególnie użyteczny w fotografii portretowej oraz produktowej, gdzie zależy nam na wydobyciu detali i nadaniu głębi. Przykładem zastosowania oświetlenia tylnego jest fotografia kwiatów, gdzie światło przechodzi przez płatki, eksponując ich przezroczystość i fakturę. Dodatkowo, dobre praktyki w zakresie użycia oświetlenia tylnego wymagają odpowiedniego ustawienia kątów oraz mocy oświetlenia, aby uniknąć prześwietlenia tła i uzyskać pożądany efekt. Warto też pamiętać o użyciu dyfuzorów, aby złagodzić intensywność światła, co przyczyni się do uzyskania bardziej artystycznego efektu końcowego.

Pytanie 5

Jaką gradację papieru fotograficznego należy zastosować do kopiowania niedoświetlonego, mało kontrastowego negatywu czarno-białego?

A. Miękką
B. Specjalną
C. Twardą
D. Normalną
Wybór gradacji papieru fotograficznego jest kluczowym aspektem w procesie kopiowania negatywów, jednak niektóre odpowiedzi mogą prowadzić do nieprawidłowych wyników. Użycie miękkiej gradacji na przykład, może wydawać się kuszące, szczególnie dla początkujących fotografów, którzy chcą uzyskać delikatniejsze przejścia tonalne. Jednak miękka gradacja nie jest odpowiednia do kopiowania małokontrastowych negatywów, ponieważ nie generuje wystarczającego kontrastu, co może skutkować dalszym zatarciem detali. Podobnie, normalna gradacja, mimo że może wydawać się uniwersalnym rozwiązaniem, nie dostarcza wystarczającej mocy kontrastowej, aby sprostać wymaganiom negatywu, który już na etapie ekspozycji jest niedoświetlony. Istnieje także koncepcja specjalnej gradacji, która jest przeznaczona do specyficznych zastosowań, jednak nie jest to podejście, które można zastosować ogólnie. Pominięcie kluczowych właściwości twardej gradacji oraz specyfiki negatywu prowadzi do błędnych wniosków, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość końcowego produktu. Ważne jest zrozumienie, że wybór gradacji powinien być ściśle uzależniony od charakterystyki materiału źródłowego oraz zamierzonych efektów, co jest podstawą profesjonalnych praktyk w dziedzinie fotografii.

Pytanie 6

Do czynności konserwacyjnych zabezpieczających prawidłową pracę akumulatora w aparacie fotograficznym należy

A. wystawianie akumulatora na działanie promieni słonecznych.
B. utrzymywanie zmiennej temperatury w komorze akumulatora.
C. utrzymanie czystości styków w komorze akumulatora.
D. wystawianie akumulatora na działanie wysokiej temperatury.
Prawidłowe utrzymanie czystości styków w komorze akumulatora to absolutna podstawa, jeśli chodzi o długą i bezawaryjną pracę aparatu fotograficznego. Styki, nawet jeśli ich nie widać, potrafią bardzo szybko się zabrudzić – czasem wystarczy trochę kurzu, potu z rąk albo resztki tłuszczu. Takie zabrudzenia powodują, że przewodność prądu drastycznie spada, co w praktyce może się objawiać losowym wyłączaniem się aparatu, komunikatami o rozładowanym akumulatorze albo wręcz całkowitym brakiem zasilania. Z mojego doświadczenia najwięcej problemów z zasilaniem to nie wina samego akumulatora, tylko właśnie brudnych styków. Producenci sprzętu foto, jak Canon czy Nikon, w swoich instrukcjach regularnie zalecają okresowe sprawdzanie i czyszczenie styków najlepiej miękką ściereczką z mikrofibry, ewentualnie użycie specjalnych patyczków nasączonych alkoholem izopropylowym. To zajmuje chwilę, a pozwala uniknąć niespodzianek podczas ważnych zdjęć, szczególnie w plenerze. Dobre praktyki branżowe mówią też, żeby nie dotykać styków palcami, bo ślady potu i tłuszczu są trudne do usunięcia. Regularne czyszczenie to naprawdę taki banał, a może wydłużyć żywotność akumulatora i samego aparatu nawet o kilka lat. Takie rzeczy docenia się szczególnie podczas dłuższych plenerów albo pracy w trudnych warunkach, kiedy dostęp do ładowarki to rzadkość.

Pytanie 7

Przedstawiony na rysunku modyfikator oświetlenia studyjnego to

Ilustracja do pytania
A. strumienica.
B. wrota.
C. softbox.
D. blenda.
Wrota to niezwykle wszechstronny modyfikator oświetleniowy, który składa się z czterech ruchomych paneli, pozwalających na precyzyjne kierowanie i modelowanie strumienia światła. Tego rodzaju konstrukcja jest powszechnie stosowana w profesjonalnej fotografii studyjnej, gdzie kluczowe jest uzyskanie odpowiedniej jakości oświetlenia. Dzięki regulacji kątów i pozycji paneli można dostosować intensywność oraz kształt światła padającego na obiekt, co jest istotne przy pracy z różnymi typami scen. Wrota umożliwiają również tworzenie efektów specjalnych, takich jak kreowanie cieni czy podkreślanie detali, co z pewnością wpływa na finalny efekt artystyczny. W praktyce, korzystając z wrót, fotografowie mogą eksperymentować z różnymi stylami oświetlenia, co przyczynia się do rozwoju ich warsztatu i umiejętności. Warto zaznaczyć, że zastosowanie wrót jest zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi, które promują elastyczność i kreatywność w pracy z oświetleniem studyjnym.

Pytanie 8

Trójkąt ekspozycji w fotografii odnosi się do relacji pomiędzy

A. czasem naświetlania, obiektywem, czułością detektora obrazu
B. czasem naświetlania, matrycą, czułością detektora obrazu
C. czasem naświetlania, liczbą przysłony, czułością detektora obrazu
D. czasem naświetlania, liczbą przysłony, natężeniem oświetlenia
Trójkąt ekspozycji w fotografii to kluczowe pojęcie, które odnosi się do trzech głównych parametrów wpływających na naświetlenie zdjęcia: czasu naświetlania, liczby przysłony oraz czułości detektora obrazu. Czas naświetlania, wyrażany w sekundach lub ułamkach sekundy, określa, jak długo światło pada na matrycę aparatu. Liczba przysłony (f-stop) to wartość, która opisuje średnicę otworu w obiektywie, przez który przechodzi światło, co ma bezpośredni wpływ na głębię ostrości. Czułość detektora obrazu, mierzona w ISO, informuje, jak wrażliwy jest czujnik na światło. Zrozumienie interakcji między tymi trzema elementami pozwala fotografom na uzyskanie właściwej ekspozycji oraz na kreatywne manipulowanie efektami obrazu, takimi jak zamglenie tła czy zamrażanie ruchu. Przykładowo, w słabym oświetleniu, zwiększenie czułości ISO może pozwolić na skrócenie czasu naświetlania, co jest szczególnie przydatne w fotografii sportowej czy przy zdjęciach w ruchu. Właściwe zrozumienie tych zasad jest fundamentalne dla każdego fotografa, aby móc świadomie kształtować swoje zdjęcia zgodnie z zamierzonymi efektami.

Pytanie 9

Którą wadę układu optycznego zilustrowano na rysunku?

Ilustracja do pytania
A. Dystorsję.
B. Aberrację sferyczną.
C. Aberrację komatyczną.
D. Astygmatyzm.
Dystorsja to coś, co powoduje, że proste linie wyglądają na zakrzywione. Na rysunku widać wyraźnie, jak prostokątna siatka się deformuje, co właśnie jest typowym objawem tej dystorsji. W praktyce, można to zaobserwować w obiektywach kamer. Często krawędzie linii mogą być wygięte albo na zewnątrz, albo do wewnątrz, co zdecydowanie wpływa na jakość obrazu. Jeśli chodzi o fotografię albo technologię wideo, ważne jest, żeby wiedzieć, czym jest dystorsja, bo to klucz do tworzenia dobrych obiektywów. W dzisiejszych czasach używa się różnych technik korekcji dystorsji, co jest normą w przemyśle filmowym i fotograficznym. Dzięki cyfrowym procesom można poprawić obraz i to jest dość powszechne. Warto pamiętać, że dobre praktyki projektowania układów optycznych mówią, że powinno się minimalizować dystorsję, żeby wiernie odwzorować rzeczywistość, co jest szczególnie ważne w takich dziedzinach jak inżynieria czy medycyna.

Pytanie 10

Przeprowadzenie skanowania z funkcją zaznaczoną na ilustracji czerwoną elipsą spowoduje

Ilustracja do pytania
A. usunięcie śladów kurzu.
B. zwiększenie kontrastu.
C. nasycenie kolorów.
D. wyrównanie tekstu.
W tym oknie ustawień skanera zaznaczona jest funkcja DIGITAL ICE Technology, która bywa mylona z różnymi korekcjami obrazu, ale jej zadanie jest bardzo konkretne: wykrywanie i usuwanie kurzu oraz drobnych rys z negatywów i slajdów. Wiele osób intuicyjnie sądzi, że skoro to jakaś „inteligentna” opcja, to może odpowiada za nasycanie kolorów albo poprawę kontrastu. To typowy błąd myślowy: wrzucanie wszystkich automatycznych ulepszeń do jednego worka. Nasycenie kolorów, czyli zwiększenie intensywności barw, realizuje się przez zmianę parametrów takich jak saturation, vibrance czy krzywe kolorystyczne. Tego typu korekcje robi się zwykle w module kolorystycznym sterownika skanera albo później w programie do obróbki obrazu. DIGITAL ICE w ogóle nie ingeruje świadomie w barwy – jego algorytm opiera się na kanale podczerwieni i masce defektów, nie na analizie tonacji kolorystycznej. Podobnie jest z kontrastem: zwiększenie kontrastu to operacja na jasności i gęstości optycznej, często z użyciem krzywych (curves), poziomów (levels) lub gamma. Funkcja ICE nie rozciąga histogramu ani nie zmienia przejść tonalnych, jej celem nie jest „mocniejsze” czy bardziej wyraziste zdjęcie, tylko czystsze, pozbawione paprochów. Wyrównywanie tekstu kojarzy się bardziej z oprogramowaniem OCR i funkcjami typu deskew, które prostują przekrzywione strony i poprawiają czytelność liter. To zupełnie inna kategoria narzędzi, używana głównie przy skanowaniu dokumentów, nie przy skanowaniu materiałów fotograficznych. W dobrych praktykach digitalizacji fotografii rozdziela się fizyczne czyszczenie (pędzelek, gruszka, antystatyczna ściereczka), automatyczne usuwanie defektów (właśnie ICE) oraz późniejszą korekcję tonalno‑kolorystyczną. Łączenie tych pojęć prowadzi do błędnych skojarzeń, jak w tym pytaniu, dlatego warto dokładnie czytać opisy funkcji i kojarzyć je z konkretnym etapem procesu skanowania.

Pytanie 11

Jakie urządzenie reguluje natężenie strumienia świetlnego wpadającego do wnętrza aparatu fotograficznego?

A. osłona na słońce
B. lampa zewnętrzna
C. przysłona
D. migawka
Przysłona to element aparatu fotograficznego, który reguluje wielkość otworu, przez który światło wpada do wnętrza urządzenia. Jej główną funkcją jest kontrola ilości światła docierającego do matrycy lub kliszy, co ma bezpośredni wpływ na ekspozycję zdjęcia. Im większa wartość przysłony (np. f/2.8), tym większy otwór, co pozwala na wpuszczenie większej ilości światła, idealne w warunkach słabego oświetlenia. Z kolei mniejsza wartość przysłony (np. f/16) oznacza mniejszy otwór, co skutkuje zmniejszeniem ilości światła i zwiększeniem głębi ostrości. W praktyce, dobór odpowiedniej wartości przysłony jest kluczowy dla uzyskania pożądanej kompozycji zdjęcia oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu szczegółowości na różnych planach. Używając przysłony, fotografowie mogą także wpływać na efekt bokeh, czyli rozmycie tła, co jest szczególnie cenione w portretach. W standardach fotograficznych zaleca się przysługujące wartości przysłony do określonych sytuacji, co w pełni ilustruje jej znaczenie w procesie tworzenia obrazu.

Pytanie 12

Którego z wymienionych przedmiotów należy użyć do czyszczenia powierzchni monitora LCD z kurzu, plamek i tłuszczów?

A. Gąbki.
B. Chusteczki higienicznej.
C. Ściereczki z mikrofibry.
D. Ręcznika papierowego.
Ściereczka z mikrofibry to naprawdę najlepszy wybór, jeśli chodzi o czyszczenie powierzchni monitora LCD. Te tkaniny zostały zaprojektowane tak, żeby skutecznie zbierać kurz, drobinki brudu, a nawet trochę tłuszczu, i to wszystko bez ryzyka porysowania delikatnej powierzchni ekranu. Moim zdaniem to jest w ogóle taki must-have dla każdego, kto dba o sprzęt elektroniczny – w wielu serwisach komputerowych czy sklepach z elektroniką pracownicy korzystają właśnie z mikrofibry, bo to po prostu sprawdzona branżowa praktyka. Warto też wiedzieć, że standardy producentów (np. Dell, HP, Samsung) wręcz sugerują stosowanie miękkich, suchych lub lekko zwilżonych ściereczek z mikrofibry, bo inne materiały potrafią zostawić mikrorysy albo pyłki, które z czasem psują jakość obrazu. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet lekko zwilżona mikrofibra radzi sobie z tłustymi plamkami po palcach, nie zostawiając smug. Fajną sprawą jest też to, że mikrofibra nie wymaga żadnych specjalnych środków czyszczących – tylko woda destylowana wystarcza. Taką ściereczkę łatwo uprać i ponownie używać, więc to rozwiązanie jest i ekologiczne, i ekonomiczne. No i jeszcze jedno – regularne czyszczenie monitora mikrofibrą przedłuża jego żywotność, bo nie ściera się powłoka antyrefleksyjna. To naprawdę nie jest marketingowa gadka, tylko konkretne zalecenie z instrukcji obsługi większości marek!

Pytanie 13

Który rodzaj planu zdjęciowego zastosowano na fotografii?

Ilustracja do pytania
A. Plan pełny.
B. Duże zbliżenie.
C. Detal.
D. Plan ogólny.
Duże zbliżenie to jeden z najczęściej używanych planów zdjęciowych, szczególnie kiedy chcemy pokazać konkretne detale, fakturę czy specyficzne cechy przedmiotu lub osoby. W przypadku tej fotografii widzimy owoce opuncji w wiadrze – kadr jest skoncentrowany na nich samych, ujęcie obejmuje praktycznie tylko owoce, bez niepotrzebnych elementów tła. To właśnie cecha charakterystyczna dużego zbliżenia – pokazuje temat bardzo blisko, wypełniając kadr i skupiając uwagę widza na strukturze, kolorze, detalach powierzchni. W branży fotograficznej i filmowej taki plan świetnie sprawdza się przy prezentacji produktów, przyrody, kulinariów czy portretów pokazujących emocje. Moim zdaniem to doskonałe narzędzie do budowania intymności z tematem – widz czuje się jakby wręcz dotykał obiektu. Warto pamiętać, że dobre duże zbliżenie wymaga odpowiedniego ustawienia ostrości i kontroli głębi ostrości, żeby wydobyć istotne szczegóły. Z doświadczenia wiem, że to ujęcie przyciąga uwagę i pozwala na zupełnie inne spojrzenie na zwykłe rzeczy. Standardy branżowe zalecają stosować takie plany tam, gdzie zależy nam na szczegółach lub emocjach, bo wtedy obraz naprawdę mówi sam za siebie.

Pytanie 14

W aparatach kompaktowych użycie konwertera szerokokątnego pozwala na

A. skrócenie ogniskowej i zawężenie pola widzenia obrazu
B. skrócenie ogniskowej i poszerzenie pola widzenia obrazu
C. wydłużenie ogniskowej i poszerzenie pola widzenia obrazu
D. wydłużenie ogniskowej i zawężenie pola widzenia obrazu
W kontekście stosowania konwertera szerokokątnego w aparatach kompaktowych, nieprawidłowe koncepcje dotyczące ogniskowej i pola widzenia często prowadzą do nieporozumień. W przypadku, gdy ogniskowa jest wydłużana, co sugerują niektóre odpowiedzi, pole widzenia zdecydowanie się zawęża, co jest przeciwne do założeń użycia konwertera szerokokątnego. Wydłużenie ogniskowej zazwyczaj prowadzi do uzyskania efektu zbliżenia, co sprawia, że fotografowany obiekt wydaje się większy, ale jednocześnie limituje to, co jest widoczne w kadrze. Użytkownicy, którzy myślą, że konwerter szerokokątny działa na zasadzie wydłużania ogniskowej, mogą błędnie stosować go w sytuacjach, które wymagają szerokiego ujęcia. Również błędne podejście do definicji pola widzenia prowadzi do nieporozumień; poszerzenie pola widzenia oznacza, że obiektyw rejestruje szerszy obraz, co jest kluczowe w kontekście konwerterów szerokokątnych. Zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania sprzętu fotograficznego oraz dla uzyskania zamierzonych efektów wizualnych. Praktyka pokazuje, że wielu fotografów myli właściwości obiektywów szerokokątnych z teleobiektywami, co wynika z braku zrozumienia podstawowych zasad optyki. Stąd, aby uniknąć takich nieporozumień, zaleca się zapoznanie z literaturą branżową oraz praktycznymi poradnikami dotyczącymi fotografii.

Pytanie 15

Obraz przedstawiony na zdjęciu zapisano z głębią

Ilustracja do pytania
A. 1 bit/piksel.
B. 32 bitów/piksel.
C. 16 bitów/piksel.
D. 8 bitów/piksel.
Wybór innej głębi bitowej, takiej jak 8, 16 lub 32 bity/piksel, wskazuje na nieporozumienie dotyczące podstawowej koncepcji głębi kolorów i jej zastosowania w grafice rastrowej. Różne wartości głębi bitowej przekładają się na zdolność do reprezentacji większej liczby kolorów lub odcieni szarości, co nie jest wymagane w przypadku obrazu binarnego. Wartości takie jak 8 bitów/piksel umożliwiają wyświetlenie 256 różnych kolorów, co jest zbędne dla obrazu, który zawiera jedynie dwa kolory. Użycie 16 bitów/piksel pozwala już na 65,536 kolorów, a 32 bity/piksel na ponad 4 miliardy kolorów, co znacznie przekracza potrzeby dla prostych grafik binarnych. Często błędne wnioski wynikają z założenia, że większa głębia bitowa zawsze prowadzi do lepszego odwzorowania i jakości obrazu. W praktyce jednak dla grafik, w których zmienia się jedynie intensywność dwóch kolorów, jak czarny i biały, wyższa głębia bitowa nie tylko nie wnosi wartości dodanej, ale także zwiększa rozmiar pliku oraz obciążenie systemu. Warto przy tym podkreślić, że w profesjonalnych zastosowaniach graficznych istnieją określone standardy dotyczące głębi kolorów, które uwzględniają zarówno efektywność, jak i jakość obrazu, a wybór odpowiedniej głębi bitowej jest kluczowy dla optymalizacji procesów przetwarzania i przechowywania danych.

Pytanie 16

Do prawidłowego wykonania fotografii do biometrycznego paszportu stosuje się tło w kolorze

A. jasnym neutralnym
B. ciemnym granatowym
C. intensywnie zielonym
D. intensywnie czerwonym
Aby uzyskać prawidłową fotografię do biometrycznego paszportu, stosuje się tło w kolorze jasnym neutralnym. Tego typu tło pozwala na odpowiednie wyodrębnienie twarzy osoby fotografowanej, minimalizując jednocześnie ryzyko zakłóceń wizualnych. Zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak te określone przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), tło powinno być jednolite, co sprawia, że jasne neutralne kolory, takie jak biel, szarość czy jasny beż, są najbardziej zalecane. Pozwalają one na lepszy kontrast z rysami twarzy, co jest kluczowe dla automatycznego rozpoznawania twarzy. Praktycznie rzecz biorąc, użycie takiego tła wpływa na jakość zdjęcia i jego akceptację przez instytucje zajmujące się wydawaniem dokumentów. Warto również pamiętać, że tło nie powinno zawierać żadnych wzorów ani tekstur, które mogłyby zakłócać odbiór obrazu. Przykładowo, jeśli fotografujemy osobę w białej koszuli, jasne tło zneutralizuje efekt zlewania się kolorów, co jest zalecane w kontekście formalnych dokumentów.

Pytanie 17

Na fotografii największe wrażenie kontrastu walorowego stworzy połączenie kolorów

A. niebieskiego i żółtego.
B. białego i szarego.
C. niebieskiego i czerwonego.
D. białego i czarnego.
Bardzo łatwo pomylić kontrast walorowy z kontrastem barwnym czy też kontrastem subtelnych odcieni, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą kolory takie jak niebieski, żółty czy czerwony. Jednak w pytaniu chodziło o walor, a więc o wartość jasności danego koloru na skali od bieli do czerni. Szary, choć jest neutralny, nigdy nie będzie stanowił tak wyraźnego przeciwieństwa do bieli jak czerń – to daje efekt raczej stonowany, delikatny, wręcz subtelny, co czasem bywa pożądane, ale nie daje tego wyrazistego „uderzenia” w oku widza, jakie generuje kontrast bieli i czerni. Zestawienia niebieski-żółty czy niebieski-czerwony to już zupełnie inna bajka – to są kontrasty barwne, a nie walorowe. Faktycznie, kolory te mogą się mocno różnić na kole barw i tworzyć efektowne kompozycje, ale jeśli spojrzymy na ich odpowiedniki w skali szarości, ich walory są często do siebie zbliżone, przez co nie dadzą tego charakterystycznego, mocnego kontrastu jasności. Wiele osób myli pojęcia, zakładając, że mocny kontrast kolorystyczny automatycznie oznacza duży kontrast walorowy – co w praktyce jest częstym błędem przy edycji zdjęć czy projektowaniu graficznym. Dobre praktyki branżowe mówią, że najpierw należy określić zamierzony efekt: jeśli zależy nam na „uderzeniu” jasności, wybieramy skrajności walorowe (czyli biel i czerń), a jeśli na energetycznych barwach – wtedy dobieramy kontrastowe kolory. To rozróżnienie jest kluczowe, zwłaszcza w pracy zawodowej, i pozwala uniknąć wielu rozczarowań podczas wydruku czy prezentacji zdjęć na różnych nośnikach.

Pytanie 18

Który z elementów aparatu fotograficznego pozwala na odsłonięcie, a następnie ponowne zasłonięcie materiału światłoczułego lub przetwornika optoelektronicznego w celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji?

A. Przesłona
B. Matówka
C. Migawka
D. Samowyzwalacz
Migawka jest kluczowym elementem aparatu fotograficznego, który odpowiada za kontrolowanie czasu, przez jaki materiał światłoczuły lub przetwornik optoelektroniczny jest wystawiony na działanie światła. Jej główną funkcją jest odsłanianie i zasłanianie matrycy podczas wykonywania zdjęcia, co bezpośrednio wpływa na ekspozycję obrazu. Dzięki regulacji czasu otwarcia migawki, fotograf może decydować o tym, jak dużo światła dostanie się do aparatu. Przykładowo, w jasnych warunkach oświetleniowych zaleca się użycie krótszych czasów otwarcia migawki, aby uniknąć prześwietlenia zdjęcia. W praktyce, migawki mogą mieć różne mechanizmy działania, takie jak migawki centralne, które otwierają się jednocześnie w całej klatce, oraz migawki szczelinowe, które przesuwają się przez matrycę. Wiedza na temat funkcji migawki jest niezbędna dla każdego fotografa, aby skutecznie kontrolować ekspozycję oraz uzyskać zamierzony efekt artystyczny w swoich zdjęciach.

Pytanie 19

Która właściwość aparatu fotograficznego jest najważniejsza podczas robienia zdjęć dokumentalnych?

A. Obracany wyświetlacz
B. Kontrola nad perspektywą
C. Obiektyw o wysokiej jasności
D. Obiektyw z możliwością makrofotografii
Obiektyw o dużej jasności jest kluczowym elementem w fotografii reportażowej, ponieważ pozwala na uzyskanie wyższej jakości zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak wnętrza budynków czy wieczorne wydarzenia. Obiektywy o dużej jasności, czyli te, które mają niską wartość przysłony (np. f/1.4, f/1.8), pozwalają na wpuszczenie większej ilości światła do matrycy aparatu. Dzięki temu fotograf może używać krótszych czasów naświetlania, co minimalizuje ryzyko poruszenia zdjęcia, a także umożliwia uzyskanie płytkiej głębi ostrości, co jest często pożądane w reportażu. Przykładowo, podczas fotografowania wydarzeń sportowych lub koncertów, gdzie warunki oświetleniowe mogą być zmienne, obiektyw o dużej jasności pozwala na uchwycenie dynamicznych momentów z zachowaniem ostrości i szczegółowości. Warto także zauważyć, że w fotografii reportażowej często liczy się czas reakcji, a obiektyw o większej jasności umożliwia szybsze ustawienie parametrów aparatu, co może być kluczowe w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania.

Pytanie 20

W celu uzyskania prawidłowego obrazu techniką HDR należy wykonać od 2 do 10 zdjęć w formacie

A. JPEG z zastosowaniem bracketingu ostrości.
B. JPEG z zastosowaniem bracketingu ekspozycji.
C. RAW z zastosowaniem bracketingu ekspozycji.
D. RAW z zastosowaniem bracketingu ostrości.
W przypadku tworzenia obrazów HDR (High Dynamic Range) najważniejsze jest uchwycenie szerokiego zakresu jasności sceny – od najciemniejszych do najjaśniejszych fragmentów. Żeby to osiągnąć, wykonuje się kilka zdjęć tej samej sceny przy różnych ustawieniach ekspozycji, czyli tzw. bracketing ekspozycji. Pliki powinny być zapisane w formacie RAW, bo wtedy aparat zapisuje surowe dane z matrycy, bez kompresji i bez utraty detali, szczególnie w światłach i cieniach. To dosłownie podstawa, jeśli chce się uzyskać najlepszą jakość w postprodukcji i mieć naprawdę swobodę w dalszej obróbce. JPEG niestety mocno ogranicza – kompresja i przetwarzanie w aparacie kastruje informacje, które są niezbędne przy scalaniu ekspozycji w HDR. Osobiście uważam, że RAW to jedyny rozsądny wybór, bo przy łączeniu klatek w programach takich jak Lightroom czy Photoshop można wtedy ratować szczegóły, które już w JPEG byłyby nie do odzyskania. Bracketing ekspozycji polega na tym, że fotografujesz tę samą scenę, zmieniając czas naświetlania lub przysłonę, żeby uchwycić i bardzo jasne, i bardzo ciemne partie. To się świetnie sprawdza np. w fotografii wnętrz, architektury czy krajobrazu, gdzie normalne pojedyncze zdjęcie gubi albo niebo, albo cienie. Tak swoją drogą, w branży jest już standardem, że pod HDR robi się kilka rawów, najczęściej 3, 5 lub nawet 7 klatek, a potem łączy je software'em, żeby uzyskać efekt, którego nie da się osiągnąć jednym ujęciem. Z mojego doświadczenia, jeśli komuś zależy na naprawdę dobrym HDR, to RAW i bracketing ekspozycji to absolutny must-have.

Pytanie 21

Podaj odpowiednią sekwencję kroków w procesie odwracalnym E-6.

A. Wywołanie pierwsze, zadymianie, wywołanie drugie, kondycjonowanie, odbielanie, utrwalanie, garbowanie
B. Wywołanie pierwsze, wywołanie drugie, kondycjonowanie, zadymianie, utrwalanie, garbowanie, odbielanie
C. Wywołanie pierwsze, wywołanie drugie, zadymianie, kondycjonowanie, odbielanie, utrwalanie, garbowanie
D. Wywołanie pierwsze, odbielanie, wywołanie drugie, kondycjonowanie, utrwalanie, zadymianie, garbowanie
W analizie niepoprawnych podejść do kolejności etapów procesu odwracalnego E-6, warto dostrzec, że błędne odpowiedzi wynikają przede wszystkim z niepełnego zrozumienia poszczególnych etapów oraz ich wzajemnych zależności. Na przykład, w niektórych propozycjach wywołanie pierwsze i drugie są zestawione w sposób, który nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu procesu. Wywołanie pierwsze jest kluczowe dla inicjacji reakcji chemicznych, które są niezbędne do uzyskania pożądanych właściwości materiału, a jego wcześniejsze zakończenie, przed zadymianiem, prowadzi do nieefektywności. Zupełnie błędne jest również pomijanie lub wcześniejsze wprowadzanie etapu kondycjonowania; to właśnie ten krok pozwala na optymalne przygotowanie materiału do dalszych procesów, takich jak garbowanie, które wymaga odpowiednich parametrów wilgotności i elastyczności. Odbielanie powinno następować po utrwalaniu, gdyż jego celem jest usunięcie zanieczyszczeń, które mogą wpływać na jakość finalnego produktu. Typowe błędy myślowe prowadzące do tych niepoprawnych wniosków to niedostateczne zrozumienie chemicznych i fizycznych właściwości surowców oraz ich reakcji na różne procesy. Takie ignorowanie sekwencji doświadczeń i naukowych zasady może prowadzić do produkcji materiałów o obniżonej jakości, co jest niezgodne z branżowymi standardami i dobrymi praktykami.

Pytanie 22

W aparatach kompaktowych stosowanie konwertera szerokokątnego umożliwia

A. skrócenie ogniskowej i zawężenie pola widzenia obrazu.
B. wydłużenie ogniskowej i zawężenie pola widzenia obrazu.
C. wydłużenie ogniskowej i poszerzenie pola widzenia obrazu.
D. skrócenie ogniskowej i poszerzenie pola widzenia obrazu.
Temat konwerterów szerokokątnych bywa mylący, bo na pierwszy rzut oka trudno wyczuć, jak ich użycie wpływa na obraz. Zacznijmy od podstaw – ogniskowa decyduje o tym, jak szeroki fragment sceny obejmuje obiektyw. Skrócenie ogniskowej zawsze daje szerszy kadr, wydłużenie – węższy. To trochę jak zoom w aparacie – gdy go używasz i przesuwasz na „szeroki kąt”, widzisz więcej, a gdy zbliżasz, widzisz mniej. Wiele osób mylnie sądzi, że konwerter szerokokątny może wydłużać ogniskową i jednocześnie poszerzać pole widzenia – to fizycznie niemożliwe, bo zwiększanie ogniskowej zawsze zawęża kadr. Często też ktoś myśli, że konwerter szerokokątny zawęzi pole widzenia, bo kojarzy mu się z teleobiektywem, ale to zupełnie przeciwny efekt. Z kolei skrócenie ogniskowej i zawężenie pola widzenia jest błędnym połączeniem — taka sytuacja nie występuje w praktyce optycznej. Praktyka branżowa jasno mówi, że do poszerzania kadru służy skracanie ogniskowej, czyli właśnie konwerter szerokokątny. Telekonwertery natomiast wydłużają ogniskową i zawężają pole widzenia, stosuje się je przy zdjęciach sportowych albo przyrodniczych, żeby „przybliżyć” odległe obiekty. Mylenie tych dwóch typów konwerterów to bardzo częsty błąd u osób zaczynających fotografię, bo nazwy są podobne, ale efekty mają przeciwne. W praktyce konwerter szerokokątny pozwala zobaczyć więcej, a nie mniej – i tak właśnie jest przy zdjęciach wnętrz, pejzaży czy szerokich planów. Nie ma możliwości, żeby wydłużenie ogniskowej prowadziło do poszerzenia kadru, to byłoby sprzeczne z całą zasadą działania optyki fotograficznej. Warto o tym pamiętać, bo właściwy dobór konwertera mocno wpływa na efekt końcowy zdjęcia i komfort pracy z aparatem.

Pytanie 23

Którego z wymienionych przedmiotów należy użyć do czyszczenia powierzchni monitora LCD z kurzu, plamek i tłuszczów?

A. Chusteczki higienicznej.
B. Ściereczki z microfibry.
C. Ręcznika papierowego.
D. Gąbki.
Wybór nieodpowiedniego narzędzia do czyszczenia monitora LCD to dość powszechny błąd i niestety może prowadzić do uszkodzeń, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne, ale z czasem objawiają się porysowaniami czy pogorszeniem jakości obrazu. Gąbki, choć wydają się miękkie, często mają zbyt szorstką strukturę lub nawet mikroskopijne twarde cząstki, które mogą zostawiać drobne rysy – szczególnie jeśli nie są przeznaczone do delikatnych powierzchni. Z kolei ręcznik papierowy, który na pierwszy rzut oka wydaje się czysty i delikatny, w rzeczywistości potrafi posiadać włókna o ostrych krawędziach. Z mojego doświadczenia po kilku takich czyszczeniach ekran zaczyna matowieć i pojawiają się mikrorysy, które z czasem odbijają światło i psują komfort pracy. Chusteczka higieniczna natomiast, mimo że miękka, często pyli, zostawia drobinki i nie radzi sobie dobrze z tłuszczem czy odciskami palców – po przetarciu jeszcze bardziej rozmazuje zabrudzenia. W branży IT oraz według wytycznych producentów sprzętu (warto sprawdzić instrukcje chociażby od Lenovo, HP czy EIZO), wyraźnie zaleca się stosowanie wyłącznie ściereczek z mikrofibry, które są antystatyczne i nie powodują mechanicznych uszkodzeń. Typowy błąd polega na myśleniu, że „byle czym” da się skutecznie wyczyścić ekran – niestety, delikatność powłok LCD wymusza stosowanie narzędzi profesjonalnych. Warto też pamiętać, że używanie nieodpowiednich materiałów może prowadzić do utraty gwarancji, bo wielu producentów wyraźnie zastrzega w instrukcjach, żeby nie stosować papieru, gąbek czy chusteczek higienicznych, właśnie ze względu na ryzyko powstania rys i uszkodzenia powłoki antyrefleksyjnej. Takie niuanse, choć wydają się drobiazgami, decydują o długowieczności i jakości pracy sprzętu.

Pytanie 24

Do wykonania portretowego zdjęcia studyjnego, z efektem demoniczności postaci, uzyskanym poprzez głębokie cienie na twarzy i duży kontrast oświetlenia, należy zastosować

A. strumienicę.
B. parasolkę.
C. softbox.
D. ring flash.
Strumienica to akcesorium, które w fotografii studyjnej służy do kierunkowania światła i znacznego zawężenia jego rozproszenia. Dzięki niej uzyskuje się tzw. światło punktowe, które daje bardzo twarde, ostre cienie – szczególnie charakterystyczne dla portretów z efektem dramatyczności lub wręcz demoniczności. Takie światło mocno podkreśla rysy twarzy, tworzy głębokie kontrasty i wydobywa teksturę skóry, przez co postać nabiera wyrazistości, a nawet niepokojącego charakteru. W dobrych praktykach branżowych strumienice wykorzystywane są zawsze wtedy, gdy zależy nam na kontrolowanym, precyzyjnym oświetleniu – świetnie sprawdzają się także w fotografii teatralnej czy przy podkreślaniu szczegółów w reklamie. Osobiście zauważyłem, że przy portretach typu „low key” lub gdy chcemy uzyskać światło typu „Rembrandt” albo mocną iluminację od dołu (tzw. światło grozy), strumienica praktycznie nie ma sobie równych. Jej użycie wymaga też większej uwagi przy ustawieniu modela, bo niewielkie przesunięcie potrafi całkowicie zmienić charakter światła. To zdecydowanie narzędzie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad atmosferą ujęcia i nie boją się eksperymentować z cieniami.

Pytanie 25

Materiał fotograficzny przeznaczony do robienia zdjęć w podczerwieni powinien być wrażliwy na promieniowanie o długości fali

A. większej od 700 nm
B. mniejszej od 400 nm
C. zawartej w zakresie 400-500 nm
D. zawartej w zakresie 500-600 nm
Materiał fotograficzny nie może być uczulony na promieniowanie zawarte w przedziałach 400-500 nm, 500-600 nm ani mniejszymi od 400 nm, ponieważ te zakresy fal należą do widma światła widzialnego. Odpowiedzi te sugerują, że materiały te reagują na promieniowanie, które jest dobrze widoczne dla ludzkiego oka, co jest niezgodne z zasadami fotografii w podczerwieni. W praktyce, fotografowanie w tych zakresach nie pozwoli na uchwycenie informacji, które są obecne tylko w podczerwieni. Przy wyborze materiałów fotograficznych istotne jest zrozumienie, że każdy zakres fal elektromagnetycznych ma swoje unikalne właściwości. Na przykład, fale o długości fali 400-500 nm odpowiadają za niebieskie i zielone światło, natomiast 500-600 nm obejmują zielenie i żółcie. Procesy detekcji w tych zakresach są zupełnie inne niż w zakresie powyżej 700 nm, gdzie mamy do czynienia z promieniowaniem podczerwonym. Typowym błędem myślowym jest mylenie widma światła widzialnego z podczerwonym. W fotografii, aby uzyskać obrazy oparte na podczerwieni, należy używać specjalnych filtrów i materiałów, które są zaprojektowane do detekcji fal elektromagnetycznych w tym zakresie, co wyraźnie podkreśla konieczność właściwego doboru urządzeń oraz niezbędnych akcesoriów w procesie fotograficznym.

Pytanie 26

Na ilustracjach przedstawiono efekt zastosowania w programie Adobe Photoshop filtra

Ilustracja do pytania
A. solaryzacja.
B. krystalizacja.
C. wyostrzenie.
D. płaskorzeźba.
Odpowiedź na to pytanie może wydawać się myląca, bo każdy z wymienionych filtrów daje zupełnie inny efekt wizualny, ale warto zrozumieć, skąd biorą się te różnice. Solaryzacja to technika znana głównie z analogowej fotografii czarno-białej, która odwraca częściowo tony i kolory, tworząc wyraziste, czasem surrealistyczne przejścia tonalne. W Photoshopie efekt ten można uzyskać poprzez odpowiedni filtr lub manipulacje krzywą tonalną, ale obraz nie staje się mozaiką – raczej pojawiają się kontrastowe, „odwrócone” fragmenty i charakterystyczny „halo” wokół krawędzi. Wyostrzenie natomiast, jak sama nazwa sugeruje, służy podkreślaniu detali i krawędzi – oprogramowanie zwiększa różnice między pikselami o różnych wartościach jasności, dzięki czemu fotografia wydaje się ostrzejsza. Efekt nigdy nie rozbija obrazu na duże, kolorowe plamy. Płaskorzeźba (emboss) to filtr, który nadaje obrazowi wrażenie wypukłości i struktury, jakby był wyciśnięty w metalu lub kamieniu, zwykle w odcieniach szarości – można odnieść wrażenie, że patrzymy na relief. Wszystkie te filtry działają zupełnie inaczej niż „krystalizacja”. Typowym błędem jest mylenie efektu rozmycia lub rozbicia obrazu na kształty z wyostrzeniem czy solaryzacją – one nie generują takich wielokątów. Krystalizacja to specyficzny efekt, który zmienia obraz na układ dużych, losowych „kryształów”, powodując utratę szczegółów na rzecz abstrakcyjnych form geometrycznych. Takie odrealnione przekształcenie obrazu jest bardzo charakterystyczne i łatwo je rozpoznać, gdy już zna się ten filtr. W praktyce ważne jest, by uważnie przyglądać się efektowi końcowemu i kojarzyć go z typowymi zastosowaniami i możliwościami filtrów dostępnych w programie graficznym.

Pytanie 27

Technika fotograficzna luminography (luminografia) polega na

A. rejestrowaniu śladów światła poruszającego się w ciemności przy długim czasie ekspozycji
B. wykonywaniu zdjęć przy bardzo wysokich wartościach ISO powyżej 25600
C. wykorzystaniu specjalnych filtrów luminescencyjnych na obiektywach
D. fotografowaniu obiektów emitujących światło w zakresie UV
Luminografia to unikalna technika fotograficzna, która pozwala na rejestrowanie śladów światła poruszającego się w ciemności, przy wykorzystaniu długiego czasu ekspozycji. Dzięki temu, na zdjęciu mogą zostać uchwycone różne źródła światła, takie jak latarki, ognie sztuczne czy nawet ruchy ciał świetlnych. Długie czasy naświetlania, często przekraczające kilka sekund, umożliwiają uchwycenie nawet najdelikatniejszych ruchów światła, co tworzy niezwykłe efekty wizualne. W praktyce, luminografia może być stosowana do tworzenia artystycznych kompozycji, a także do eksperymentów w ramach fotografii nocnej. Na przykład, można użyć tej techniki do uchwycenia śladów ruchu tańczącej osoby z latarką, co stworzy efekt dynamicznego ruchu na zdjęciu. Warto również wspomnieć, że luminografia wymaga precyzyjnego ustawienia aparatu, stabilizacji oraz odpowiedniego dobierania parametrów ekspozycji, aby uzyskać pożądany efekt. Dodatkowo, jest to technika, która wciąga, angażując fotografów w proces tworzenia i eksperymentowania z różnymi źródłami światła.

Pytanie 28

Które z narzędzi dostępnych w programie Adobe Photoshop pozwala na redukcję nasycenia kolorów?

A. Gąbka
B. Lasso
C. Stempel
D. Różdżka
Gąbka to narzędzie w programie Adobe Photoshop, które jest specjalnie zaprojektowane do manipulacji nasyceniem kolorów w obrazach. Używając gąbki, można zmniejszać nasycenie kolorów w określonych obszarach obrazu, co pozwala na uzyskanie bardziej stonowanych efektów. Narzędzie to działa poprzez 'wypijanie' koloru z pikseli, co skutkuje ich blaknięciem. Przykładem zastosowania gąbki jest sytuacja, gdy chcemy zredukować intensywność kolorów w portrecie, aby uzyskać bardziej naturalny wygląd skóry. Gąbka może być również używana w fotografii krajobrazowej, kiedy nadmierna saturacja zieleni w trawie lub drzewach może odciągać uwagę od głównego tematu zdjęcia. Dobrą praktyką jest dostosowanie wartości nasycenia i ustawienia narzędzia, aby uzyskać pożądany efekt bez nadmiernej utraty detali, co jest kluczowe w profesjonalnej edycji zdjęć. Warto również pamiętać, że podczas manipulacji kolorami istotne jest zachowanie równowagi tonalnej obrazu, co można osiągnąć poprzez precyzyjne używanie gąbki w połączeniu z innymi narzędziami edycyjnymi, jak krzywe czy poziomy.

Pytanie 29

Realizacja montażu zdjęcia panoramicznego, zestawienie fotografii w technice HDR oraz tworzenie stykówki i animacji jest możliwa w programie

A. Paint
B. GIMP
C. Adobe Lightroom
D. Adobe Photoshop
Adobe Photoshop to wszechstronny program stworzony do zaawansowanej edycji grafiki rastrowej, który oferuje szeroki wachlarz narzędzi do montażu fotografii panoramicznych, łączenia zdjęć w technice HDR, wykonywania stykówek oraz animacji. Dzięki funkcji Photomerge, użytkownicy mogą łatwo łączyć wiele zdjęć w jedną panoramę, co jest szczególnie przydatne w przypadku krajobrazów lub dużych scen. Technika HDR, polegająca na łączeniu zdjęć o różnych ekspozycjach, pozwala uzyskać obrazy o szerokim zakresie tonalnym, co jest nieosiągalne w tradycyjnej fotografii. Photoshop udostępnia również narzędzia do tworzenia stykówek, które są zbiorem miniaturek zdjęć w jednym pliku, co ułatwia przeglądanie i wybieranie najlepszych ujęć. Dodatkowo, za pomocą funkcji animacji, użytkownicy mogą tworzyć ruchome obrazy i filmy, co otwiera nowe możliwości w zakresie prezentacji wizualnych. Adobe Photoshop jest uznawany za standard w branży, z licznymi samouczkami i materiałami edukacyjnymi dostępnymi w sieci, co czyni go idealnym narzędziem zarówno dla profesjonalnych fotografów, jak i amatorów.

Pytanie 30

Na której fotografii zastosowano kompozycję centralną?

Ilustracja do pytania
A. B.
B. C.
C. A.
D. D.
Kompozycja centralna jest jedną z najprostszych i najbardziej efektywnych technik w fotografii, która polega na umieszczeniu głównego obiektu w centrum kadru. W fotografii B, kwiaty zostały umieszczone dokładnie w środku, co sprawia, że przyciągają wzrok obserwatora. Taki układ nie tylko podkreśla znaczenie głównego elementu, ale także tworzy harmonię i równowagę w obrazie. W praktyce, kompozycja centralna sprawdza się świetnie w portretach, gdzie twarz modela jest umieszczona w centrum, co pozwala na natychmiastowe zwrócenie uwagi na osobę. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na tło, które powinno wspierać centralny element, a nie go przytłaczać. Standardy kompozycji, takie jak zasada trójpodziału czy zasady równowagi wizualnej, mogą być użyte w połączeniu z kompozycją centralną, aby osiągnąć lepsze efekty wizualne. Wykonując zdjęcia, warto eksperymentować z różnymi układami, aby zrozumieć, jak kompozycja wpływa na odbiór obrazu.

Pytanie 31

W celu wykonania zdjęć reklamowych samochodu w studio z efektem braku perspektywy za obiektem na planie fotograficznym należy zorganizować platformę obrotową oraz

A. cykloramę.
B. kolumnę reprodukcyjną.
C. system zawieszenia tła.
D. stół bezcieniowy.
W fotografii reklamowej samochodów często kluczowe jest uzyskanie efektu „czystej nieskończoności” tła, gdzie nie pojawiają się żadne linie, cienie czy elementy, które zdradzają, gdzie kończy się plan zdjęciowy. Wbrew pozorom, takie klasyczne rozwiązania jak kolumna reprodukcyjna, system zawieszenia tła czy stół bezcieniowy nie zdają tutaj egzaminu. Kolumna reprodukcyjna to sprzęt typowy raczej do fotografii makro lub kopiowania dokumentów, nie daje możliwości odpowiedniego kadrowania i ustawiania dużych obiektów jak samochód. Stół bezcieniowy również jest przeznaczony do zdjęć małych przedmiotów – jego powierzchnia i wytrzymałość są ograniczone, a efekt bezcienia nie obejmie pojazdu o masie i rozmiarach samochodu. Często spotykam się z mylnym przekonaniem, że wystarczy dowolne białe tło zawieszone za autem – niestety, typowy system zawieszenia tła jest zbyt wąski i nie pozwala na uzyskanie tego efektu „braku perspektywy”, bo zawsze gdzieś zobaczymy rogi, zagięcia lub cienie. To są podstawowe błędy myślowe, które prowadzą do złych wyborów podczas aranżacji planu zdjęciowego. Cyklorama jest rozwiązaniem specjalistycznym, które pozwala uzyskać profesjonalny, branżowy standard – dokładnie taki, jaki widzimy w katalogach czy reklamach producentów aut. Dzięki niej, w połączeniu z platformą obrotową, można prezentować samochód w sposób atrakcyjny, pod każdym kątem, bez zakłóceń wizualnych. To nie jest kwestia mody, tylko praktyki i sprawdzonych rozwiązań w branży fotograficznej.

Pytanie 32

Które programy umożliwiają edycję pliku zapisanego w formacie RAW?

A. Adobe Illustrator i GIMP
B. Adobe Flasch i Adobe InDesign
C. Adobe Photoshop i CorelDRAW
D. Adobe Photoshop i Adobe Lightroom
Adobe Photoshop i Adobe Lightroom to tak naprawdę standard branżowy, jeśli chodzi o edycję plików RAW. Format RAW pozwala na zachowanie wszystkich nieprzetworzonych danych z matrycy aparatu, co daje ogromne pole do popisu podczas późniejszej obróbki. W praktyce, większość fotografów – zarówno zawodowców, jak i ambitnych amatorów – korzysta właśnie z tych programów do wywoływania zdjęć RAW. Photoshop umożliwia precyzyjną edycję poszczególnych parametrów, takich jak balans bieli, ekspozycja czy kontrast, zanim jeszcze obraz zostanie zamieniony do formatu typu JPEG czy TIFF. Lightroom natomiast daje ogromne możliwości zarządzania kolekcjami zdjęć, a do tego oferuje szybki workflow i masową edycję plików RAW. To bardzo wygodne, jeśli pracujesz z dużą ilością materiału – na przykład z reportażu czy sesji ślubnej. Moim zdaniem, nie da się dziś profesjonalnie obrabiać zdjęć RAW bez znajomości tych narzędzi. Warto dodać, że oba programy korzystają z technologii Adobe Camera RAW, która jest systematycznie aktualizowana – dzięki temu zawsze masz wsparcie dla najnowszych modeli aparatów. Z mojego doświadczenia wynika, że kto raz spróbował pracy na RAW i w Lightroomie, już raczej nie wraca do samego JPEG-a!

Pytanie 33

Do którego formatu należy przekonwertować plik PSD, aby opublikować go w portalu społecznościowym?

A. DOCX
B. TIFF
C. JPEG
D. RAW
Format JPEG to właściwie taki branżowy standard, jeśli chodzi o udostępnianie zdjęć i grafik w internecie czy w portalach społecznościowych. Praktycznie wszystkie platformy – od Facebooka, przez Instagram, aż po Twittera – obsługują JPEG, bo ten format bardzo dobrze kompresuje obraz, zmniejsza jego wagę, a jednocześnie zachowuje wystarczającą jakość do przeglądania na ekranach komputerów, smartfonów czy tabletów. PSD to oczywiście format natywny Photoshopa i tak naprawdę nikt poza użytkownikami tego programu go nie otworzy, więc konwersja do JPEG to podstawa, jeśli chcesz się czymś pochwalić online. Moim zdaniem warto też pamiętać, że JPEG nie obsługuje przezroczystości – jeśli masz warstwy czy alfa w PSD, to po konwersji znikną, ale do zwykłych postów się to sprawdza. Fajnie też wiedzieć, że JPEG jest czytany przez praktycznie każde urządzenie i przeglądarkę, no i pliki są po prostu lekkie, co ułatwia szybkie ładowanie się obrazków na stronach. Bardzo często spotyka się też taki workflow, że najpierw wszystko projektuje się właśnie w PSD, potem eksportuje do JPEG i gotowe – można wrzucać do sieci. Nawet jak ktoś pracuje w innych programach graficznych, to i tak eksportuje pod social media właśnie do JPEG lub czasem ewentualnie PNG, ale JPEG dominuje. Z mojego doświadczenia, jeśli zależy Ci na szybkim udostępnieniu projektu i nie masz specjalnych wymagań typu przezroczystość, to JPEG to jest kierunek, w który idziesz praktycznie zawsze.

Pytanie 34

W każdym obrazie, niezależnie od jego treści, elementami, które w pierwszej kolejności zwracają uwagę widza, są

A. mocne punkty
B. ciemne punkty
C. małe punkty
D. jasne punkty
W kontekście kompozycji wizualnej mocne punkty to te elementy zdjęcia, które naprawdę przyciągają wzrok. Chodzi o wyraźny kontrast, intensywne kolory, albo po prostu coś, co się wyróżnia. Z własnego doświadczenia wiem, że w profesjonalnej fotografii fotografowie świetnie to wykorzystują, żeby poprowadzić nasz wzrok przez zdjęcie. Na przykład, w portretach często to oczy modela są tym mocnym punktem, bo mają ten niesamowity błysk. W projektowaniu graficznym też to jest kluczowe, mocne punkty pomagają tworzyć hierarchię informacji, co ułatwia nam odbiór treści. Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na dobór tych mocnych punktów, bo wpływają one na to, jak całość jest odbierana. To dotyczy nie tylko zdjęć, ale też innych mediów, jak plakaty czy strony internetowe, gdzie też można to fajnie zastosować.

Pytanie 35

Technika cyfrowa zwana luminosity masking w zaawansowanej obróbce fotografii polega na

A. tworzeniu masek selekcji bazujących na jasności poszczególnych obszarów zdjęcia
B. separacji kolorów na podstawie ich jasności w modelu HSL
C. automatycznym balansowaniu ekspozycji pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi obszarami
D. zastosowaniu filtrów neutralnych podczas wykonywania zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych
Próba zrozumienia techniki luminosity masking bez znajomości jej kluczowego założenia, jakim jest tworzenie masek selekcji na podstawie jasności, prowadzi do wielu mylnych wniosków. Właściwie, odpowiedzi sugerujące automatyczne balansowanie ekspozycji między najjaśniejszymi i najciemniejszymi obszarami, separację kolorów na podstawie ich jasności czy zastosowanie filtrów neutralnych, nie oddają istoty tej techniki. Automatyczne balansowanie ekspozycji to proces, który działa na poziomie globalnym, czyli na całym obrazie, a nie selektywnie na poszczególnych obszarach. Również, separacja kolorów na podstawie ich jasności, chociaż może być przydatna w pewnych kontekstach, nie ma bezpośredniego związku z maskingiem, który koncentruje się na jasności pikseli w celu maskowania. Z kolei użycie filtrów neutralnych podczas robienia zdjęć ma na celu kontrolę światła docierającego do matrycy aparatu, co jest zupełnie innym aspektem fotografii. Te wszystkie podejścia ignorują kluczowy element luminosity masking, czyli możliwość precyzyjnej manipulacji obrazem poprzez selektywne maski, co jest niezbędne do uzyskania wysokiej jakości obróbki. Zrozumienie tej koncepcji jest więc fundamentalne dla każdego fotografa, który pragnie podnieść swoje umiejętności w zakresie obróbki cyfrowej.

Pytanie 36

Jaką ogniskową powinien mieć obiektyw, aby najlepiej wykonać zdjęcie grupowe w niewielkim pomieszczeniu?

A. 18 mm
B. 120 mm
C. 80 mm
D. 50 mm
Wybór obiektywu o ogniskowej 18 mm do zdjęcia grupowego w małym pomieszczeniu jest optymalny, ponieważ pozwala na uchwycenie szerszego kadru, co jest niezbędne w ograniczonej przestrzeni. Obiektywy szerokokątne, takie jak 18 mm, są idealne do fotografii grupowej, ponieważ umożliwiają zbliżenie się do obiektów, jednocześnie zachowując ich pełny kontekst w kadrze. Użycie takiego obiektywu pozwala na właściwe ułożenie wszystkich uczestników zdjęcia oraz na uniknięcie problemów z obcinaniem krawędzi postaci. Dobrą praktyką przy fotografowaniu grup w małych pomieszczeniach jest również stosowanie wysokiej jakości obiektywów, które minimalizują zniekształcenia obrazu, co jest typowe dla tańszych szerokokątnych konstrukcji. Warto zwrócić uwagę na techniki takie jak ustawienie aparatu na poziomie oczu oraz odpowiednie rozplanowanie osób w kadrze, co dodatkowo zwiększa estetykę zdjęcia.

Pytanie 37

Który kierunek oświetlenia najbardziej uwidacznia niedoskonałości skóry modela?

A. Przedni.
B. Boczny.
C. Górny.
D. Tylny.
Świetnie to wyłapałeś – światło boczne faktycznie najmocniej podkreśla niedoskonałości skóry. Wynika to z tego, że takie oświetlenie akcentuje wszystkie wypukłości, wgłębienia czy nierówności, bo rzuca na nie wyraźne cienie. To szczególnie ważne w fotografii portretowej, gdzie każdy detal skóry potrafi się wydobyć na pierwszy plan przy bocznym świetle. Przykładowo – jeśli model ma trądzik, blizny, zmarszczki, czy jakiekolwiek nierówności, światło padające z boku mocno to zaakcentuje. Profesjonaliści często wybierają światło bardziej frontalne lub rozproszone (np. przez softbox), żeby wygładzić cerę i ukryć niedoskonałości, bo taki efekt jest zwykle bardziej pożądany przy zdjęciach beauty czy do reklam. Oświetlenie boczne – nazywane też czasem twardym modelowaniem – stosuje się, kiedy chcemy pokazać teksturę skóry, charakter twarzy albo stworzyć bardziej dramatyczny klimat. Moim zdaniem, to świetna technika do portretów artystycznych albo zdjęć, gdzie istotna jest ekspresja i autentyczność, ale jeśli celem jest wygładzenie i naturalny look, to zdecydowanie lepiej unikać światła bocznego. W większości podręczników do fotografii i na wszelkich kursach branżowych znajdziesz podobne wskazówki – światło z boku uwydatnia, światło od przodu – maskuje. Warto poeksperymentować i zobaczyć różnicę na żywo!

Pytanie 38

Dla uzyskania efektu prowadzonej rozmowy przy użyciu telefonów komórkowych w kompozycji fotografii zastosowano częściowe odejście od zasady

Ilustracja do pytania
A. trójpodziału.
B. podziału ukośnego.
C. podziału diagonalnego.
D. złotego podziału.
Zasady kompozycji, takie jak złoty podział, trójpodział czy inne, mają na celu ułatwienie tworzenia harmonijnych obrazów, jednak ich błędne zrozumienie może prowadzić do niepoprawnych wniosków. Złoty podział, na przykład, opiera się na proporcjach, które nie są wykorzystywane w tej sytuacji, a ich stosowanie do fotografii osób rozmawiających mogłoby wprowadzać niepotrzebny chaos w kadrze, wywołując wrażenie braku równowagi. Podobnie, podział ukośny oraz podział diagonalny to techniki, które mają swoje miejsce w specyficznych kontekstach. W przypadku prowadzonej rozmowy, kluczowe jest uwzględnienie interakcji między osobami, co może zostać zaburzone przez nadmierne trzymanie się zasad podziałów, które skupiają uwagę na statycznych elementach kompozycji. Typowym błędem myślowym jest mylenie zasad kompozycji z sztywnymi regułami, które muszą być przestrzegane. W rzeczywistości, fotografia to sztuka, która pozwala na kreatywność i wyrażenie emocji, a zbytnie trzymanie się reguł może ograniczać nasze możliwości artystyczne. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, kiedy i jak stosować te zasady, aby nie stracić z oczu głównego celu fotografii - komunikacji emocjonalnej i interakcji między osobami.

Pytanie 39

Który format zapisu zdjęć pozwala na największą elastyczność podczas obróbki cyfrowej?

A. PNG
B. JPEG
C. RAW
D. GIF
Format RAW jest najczęściej wybieranym standardem w fotografii cyfrowej, gdyż zapewnia największą elastyczność w obróbce zdjęć. Pliki RAW przechowują dane bezpośrednio z matrycy aparatu, co oznacza, że zachowują pełną gamę informacji o kolorach i szczegółach, które są kluczowe w procesie edycji. Dzięki temu, podczas postprodukcji, możemy m.in. korygować ekspozycję, balans bieli czy kontrast bez utraty jakości. Przykładowo, profesjonalni fotografowie używają RAW-a, aby móc w pełni wykorzystać programy takie jak Adobe Lightroom czy Capture One, które oferują zaawansowane narzędzia do edycji. Warto też wspomnieć, że pliki RAW nie kompresują danych, co pozwala na zachowanie maksymalnej jakości, co jest nieocenione w przypadku późniejszego druku czy wystaw fotograficznych. Obowiązujące standardy branżowe, takie jak Adobe RGB czy sRGB, w połączeniu z plikami RAW, umożliwiają uzyskanie znakomitej precyzji kolorów, co jest istotne w wielu dziedzinach, od fotografii artystycznej po reklamową.

Pytanie 40

Jaką część padającego światła odbija powierzchnia szarej karty?

A. 3%
B. 90%
C. 30%
D. 18%
Odpowiedzi 3%, 90% oraz 30% są błędne, ponieważ nie uwzględniają specyfiki właściwości odbicia światła przez szare karty. Przy 3% odbicia mamy do czynienia z powierzchnią o bardzo niskiej refleksyjności, co nie jest charakterystyczne dla standardowych narzędzi używanych w fotografii. Tego typu powierzchnie mogą prowadzić do niedoszacowania ilości światła, co w praktyce skutkuje niedoświetlonymi zdjęciami i utratą detali w ciemnych obszarach. Odpowiedź 90% wskazuje na błędne przekonanie, że szare karty są bliskie odbicia światła od powierzchni białych, co jest mylące. Tego typu odbicie mogłoby sugerować, że karta działa jak lusterko, co jest absolutnie nieprawdziwe, gdyż celem jej użycia jest oddanie neutralnej wartości kolorystycznej, a nie maksymalne odbicie światła. Odpowiedź 30% również zniekształca rzeczywistość, ponieważ odbicie na poziomie 30% może być mylone z innymi powierzchniami, które są stosowane w różnych zastosowaniach, ale nie spełniają roli standardu kalibracji w fotografii. Dlatego ważne jest, aby rozumieć, że szara karta odbija 18% padającego światła, co czyni ją kluczowym narzędziem w zachowaniu prawidłowej ekspozycji i balansu kolorystycznego.