Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 7 lutego 2026 16:59
  • Data zakończenia: 7 lutego 2026 17:14

Egzamin zdany!

Wynik: 35/40 punktów (87,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Zdjęcie wykonano z perspektywy

Ilustracja do pytania
A. czołowej.
B. centralnej.
C. z lotu ptaka.
D. żabiej.
Odpowiedź "żabia" jest poprawna, gdyż odnosi się do perspektywy, w której zdjęcie jest wykonywane z niskiej pozycji, co pozwala na uchwycenie obiektów w ich naturalnym kontekście z dołu do góry. Tego rodzaju perspektywa często stosowana jest w fotografii architektury, gdzie fotograf starannie wybiera kąt, aby uwydatnić wysokość budynków oraz ich bryłę. Perspektywa żabia nie tylko dodaje dramatyzmu do obrazu, ale także podkreśla detale, które mogłyby być pominięte przy innych kątach. Przykładem zastosowania tej techniki może być fotografia przyrody, gdzie zdjęcia zwierząt są często robione z poziomu ich siedlisk, co daje widzowi lepsze pojęcie o ich otoczeniu. W kontekście architektury, użycie perspektywy żabiej może pomóc w tworzeniu kompozycji, które prowadzą wzrok widza w górę, co jest zgodne z zasadami kompozycyjnymi, takimi jak zasada trzeciego planu. Dobrze skonstruowana fotografia wykonana z tej perspektywy może również lepiej oddać emocje związane z obiektami przedstawionymi na zdjęciu.

Pytanie 2

Grafika wektorowa jest przechowywana w postaci informacji o

A. pikselach
B. krzywych matematycznych
C. krążkach rozproszenia
D. liniaturach
Obrazy wektorowe to naprawdę ciekawa sprawa. Zamiast pikseli, mamy krzywe matematyczne, które definiują kształty. Dzięki temu możemy je skalować bez obawy o utratę jakości. To czyni je idealnymi do logotypów i podobnych rzeczy, gdzie ostrość i wyrazistość są na wagę złota. Warto wiedzieć, że w projektowaniu graficznym często korzysta się z formatów jak SVG czy EPS, które świetnie nadają się do edytowania takich obrazów. Grafika wektorowa ma wiele zastosowań – od druku, przez animacje, aż po interfejsy użytkownika. To wszystko sprawia, że estetyka i jakość zdjęć są super ważne. No i te matematyczne krzywe pomagają zaoszczędzić miejsce i ułatwiają edytowanie, co jest naprawdę istotne, gdy pracujemy w programach takich jak Adobe Illustrator czy CorelDRAW.

Pytanie 3

Efekt przetwarzania HDR określany jako "HDR look" charakteryzuje się

A. całkowitym brakiem cieni i obszarów prześwietlonych
B. charakterystycznym czarno-białym wykończeniem z selektywnym kolorem
C. dominacją barw zimnych i niebieskiej poświaty
D. nienaturalnym wyglądem z przesadnym kontrastem lokalnym i nasyceniem kolorów
Efekt przetwarzania HDR, określany jako "HDR look", rzeczywiście charakteryzuje się nienaturalnym wyglądem z przesadnym kontrastem lokalnym oraz nadmiernym nasyceniem kolorów. Technologia HDR, czyli High Dynamic Range, pozwala na uchwycenie szerszego zakresu tonalnego, co w praktyce oznacza, że obrazy mogą zawierać zarówno bardzo jasne, jak i bardzo ciemne obszary. Jednakże, gdy HDR jest stosowane bez umiaru, może prowadzić do efektu, który wydaje się sztuczny. Przykładowo, w filmach czy grach wideo, zbyt intensywne podkreślenie kontrastu lokalnego może sprawić, że obrazy stają się nierealistyczne i przerysowane. Dobrze zrealizowany HDR powinien podkreślać szczegóły w cieniach i światłach, ale bez utraty naturalności. Warto zwrócić uwagę, że profesjonalni fotografowie i filmowcy stosują określone techniki, aby uzyskać harmonijny efekt HDR, który podkreśla rzeczywistość, a nie ją wypacza.

Pytanie 4

Ile klatek o rozmiarze 6 x 6 cm zmieści się na filmie zwojowym typu 120?

A. 12 klatek
B. 24 klatek
C. 9 klatek
D. 36 klatek
Prawidłowa odpowiedź to 12 klatek, bo film typu 120 ma określoną długość i producenci od początku standaryzowali go pod konkretne formaty, w tym bardzo popularny format 6×6 cm. Dla formatu 6×6 cm na filmie 120 przyjmuje się właśnie 12 ekspozycji – to jest branżowy standard, który znajdziesz w instrukcjach praktycznie wszystkich klasycznych średnioformatowych aparatów dwuobiektywowych (TLR) czy wielu aparatów z magazynkami 6×6. Wynika to z tego, że szerokość filmu 120 to ok. 60 mm, a pojedyncza klatka 6×6 cm wraz z odstępami między kadrami zajmuje ustaloną długość taśmy, tak żeby było miejsce na ramki i numerację. W praktyce, kiedy pracujesz z aparatem średnioformatowym, musisz zawsze wiedzieć, ile masz klatek na rolce, żeby planować sesję: przy 6×6 masz 12 zdjęć, przy 6×7 – zwykle 10, przy 6×4,5 – 15 lub 16, a przy panoramicznych 6×12 jeszcze mniej. Moim zdaniem to jest jedna z podstawowych informacji przy fotografii analogowej – pozwala kontrolować tempo pracy, dobierać ilość filmów na zlecenie i unikać sytuacji, że film kończy się w połowie ważnego ujęcia. Dobrą praktyką jest, żeby przed zdjęciami zawsze sprawdzić w instrukcji aparatu, ile klatek dla danego formatu wchodzi na film 120, bo choć standard mówi o 12 klatkach dla 6×6, to niektóre bardzo nietypowe konstrukcje mogą mieć minimalne różnice wynikające z mechaniki transportu filmu. W normalnej pracy z typowymi aparatami 6×6 możesz jednak spokojnie zakładać, że zawsze masz do dyspozycji 12 poprawnych ekspozycji na jednej rolce.

Pytanie 5

Wygładzanie skóry w programie Adobe Photoshop realizowane jest z użyciem narzędzia

A. gumka.
B. stempel.
C. rozmycie powierzchniowe.
D. zmiękczona poświata.
Rozmycie powierzchniowe to absolutny klasyk jeśli chodzi o wygładzanie skóry w Photoshopie. W praktyce działa to tak, że narzędzie rozmywa powierzchnie, ale jednocześnie stara się zachować krawędzie – czyli kontury np. nosa, oczu czy ust nie tracą ostrości, a skóra wygląda na delikatniejszą i bardziej gładką. To jest bardzo ważne, bo zależy nam, żeby portret wyglądał naturalnie, bez efektu plastikowej lalki. Wielu zawodowych retuszerów korzysta właśnie z tego filtra, bo daje sporo kontroli – można ustawić promień i próg, żeby dopasować moc efektu do typu skóry. Moim zdaniem to najbardziej uniwersalne i profesjonalne podejście, jakie znajdziesz w Photoshopie bez konieczności użycia zewnętrznych wtyczek czy długiej zabawy z warstwami. No i jeszcze jedno: rozmycie powierzchniowe pozwala osiągnąć szybkie, powtarzalne efekty, które są zgodne z branżowymi standardami retuszu beauty. Zresztą nawet w kursach Adobe polecają ten sposób, gdy chodzi o subtelne wygładzanie skóry, bez niszczenia tekstury i charakterystycznych cech twarzy. W praktyce robi się to często na osobnej warstwie, żeby zawsze móc wrócić do oryginału i mieć większą kontrolę nad efektem końcowym.

Pytanie 6

Na zdjęciu zastosowano kompozycję

Ilustracja do pytania
A. ukośną.
B. pionową.
C. symetryczną.
D. zamkniętą.
Ta odpowiedź o ukośnej kompozycji jest rzeczywiście na plus, bo jak się spojrzy na zdjęcie, to widać, że ta linia brzegowa dzieli obraz na dwie części. Ukośne linie wprowadza niezły ruch i dynamikę, co jest super ważne, zwłaszcza w zdjęciach krajobrazowych i codziennych scenach. Te linie przyciągają wzrok, co sprawia, że zdjęcie nabiera głębi. Zauważyłem, że w dobrych zdjęciach często właśnie takie ukośne kompozycje nadają przestrzeni, a linie prowadzące kierują nasz wzrok do wnętrza kadru. Warto też pomyśleć o tym, jak można połączyć ukośną kompozycję z zasadą trzeciego planu, żeby usprawnić tę całą estetykę. Jak się dobrze zastosuje te wszystkie zasady, to zdjęcie robi się o wiele bardziej ciekawe i zapada w pamięć.

Pytanie 7

Fotografia jest przedmiotem prawa autorskiego, gdy

A. jest formą komunikatu bez oznak indywidualnego charakteru.
B. jest kopiowana i rozpowszechniana w nieograniczony sposób.
C. jest uznana za prostą informację prasową.
D. jest oryginalna i przejawia własną intelektualną twórczość autora.
Dokładnie tak, kluczową sprawą przy fotografii i prawie autorskim jest właśnie to, czy zdjęcie jest oryginalne oraz czy widać w nim twórczy wkład autora. Nie wystarczy tylko nacisnąć migawkę – chodzi o to, żeby ta fotografia była rezultatem wyborów, jak chociażby kadr, kompozycja, światło, moment ujęcia czy nawet obróbka graficzna. W praktyce oznacza to, że zdjęcie banalne, bez twórczej inwencji – na przykład powielenie instrukcji lub prosta fotografia legitymacyjna bez żadnych elementów kreacyjnych – raczej nie będzie chronione prawem autorskim. Natomiast jeśli ktoś zrobi nawet zwykłe zdjęcie drzewa, ale podejdzie do tematu po swojemu, ciekawe światło, nietypowa perspektywa, autorski pomysł na kadr – wtedy już spokojnie można mówić o utworze w rozumieniu prawa autorskiego. Z mojego doświadczenia wynika, że często trudno rozgraniczyć, kiedy fotografia staje się utworem, ale zawsze punkt wyjścia stanowi ten indywidualny, kreatywny charakter. Dobre praktyki branżowe podpowiadają, żeby każdorazowo oceniać zdjęcie pod kątem oryginalności i twórczości, zanim zaczniemy je rozpowszechniać czy wykorzystywać komercyjnie. Więc, jeśli planujesz pracę w mediach, reklamie albo chcesz sprzedawać swoje zdjęcia, to znajomość tej zasady jest naprawdę niezbędna.

Pytanie 8

Na której fotografii zastosowano kompozycję centralną?

Ilustracja do pytania
A. C.
B. D.
C. A.
D. B.
Kompozycja centralna jest jedną z najprostszych i najbardziej efektywnych technik w fotografii, która polega na umieszczeniu głównego obiektu w centrum kadru. W fotografii B, kwiaty zostały umieszczone dokładnie w środku, co sprawia, że przyciągają wzrok obserwatora. Taki układ nie tylko podkreśla znaczenie głównego elementu, ale także tworzy harmonię i równowagę w obrazie. W praktyce, kompozycja centralna sprawdza się świetnie w portretach, gdzie twarz modela jest umieszczona w centrum, co pozwala na natychmiastowe zwrócenie uwagi na osobę. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na tło, które powinno wspierać centralny element, a nie go przytłaczać. Standardy kompozycji, takie jak zasada trójpodziału czy zasady równowagi wizualnej, mogą być użyte w połączeniu z kompozycją centralną, aby osiągnąć lepsze efekty wizualne. Wykonując zdjęcia, warto eksperymentować z różnymi układami, aby zrozumieć, jak kompozycja wpływa na odbiór obrazu.

Pytanie 9

W celu zlikwidowania refleksów widocznych na fotografowanym obiekcie należy podczas rejestracji obrazu zastosować

A. filtr barwny.
B. filtr polaryzacyjny.
C. strumienicę.
D. blendę.
Filtr polaryzacyjny to jedno z podstawowych narzędzi w arsenale fotografa, jeśli chodzi o walkę z refleksami czy odbiciami światła na fotografowanych powierzchniach, takich jak szkło, metal, woda czy nawet lakierowane przedmioty. Kiedy światło odbija się od takich powierzchni, jego fale stają się spolaryzowane, co powoduje powstawanie właśnie tych niechcianych refleksów widocznych na zdjęciu. Filtr polaryzacyjny pozwala na selektywne blokowanie światła o określonej polaryzacji, dzięki czemu można skutecznie wyeliminować albo znacząco zredukować odbicia – nie tylko na wodzie czy szybach, ale też na liściach czy lakierze samochodu. Osobiście zawsze trzymam taki filtr w torbie, bo to praktycznie niezbędny sprzęt podczas zdjęć plenerowych, zwłaszcza w mocnym słońcu. Dodatkowo filtr polaryzacyjny pogłębia kolory nieba i roślin, sprawiając, że zdjęcia są bardziej nasycone i kontrastowe, a ogólny odbiór wizualny – znacznie lepszy. Warto pamiętać, że w fotografii reklamowej czy produktowej właściwe zarządzanie refleksami jest kluczowe, by produkt wyglądał atrakcyjnie i profesjonalnie. Z mojego doświadczenia wynika, że stosowanie filtrów polaryzacyjnych to standard nie tylko w fotografii krajobrazowej, ale też w branży motoryzacyjnej, architekturze czy przy fotografowaniu biżuterii. Dobre praktyki to dobór odpowiedniego filtra do obiektywu i świadome operowanie jego kątem pracy względem źródła światła. To takie, powiedziałbym, podstawy warsztatu fotografa, ale dają naprawdę zauważalną różnicę w jakości zdjęć.

Pytanie 10

Na którym zdjęciu jest sfotografowany detal architektoniczny?

Ilustracja do pytania
A. C.
B. D.
C. B.
D. A.
Wybór odpowiedzi innej niż A wskazuje na pewne nieporozumienia dotyczące pojęcia detalu architektonicznego. Zdjęcia B, C i D przedstawiają pełniejsze widoki budynków, co skutkuje pominięciem kluczowych aspektów detalu, który jest z definicji małym fragmentem większej całości. W architekturze ważne jest, aby umieć rozróżnić elementy ogólne od szczegółowych. Wybierając obraz przedstawiający całą strukturę budynku, można nie docenić znaczenia detali, takich jak zdobienia czy konstrukcyjne, które często decydują o charakterze danej architektury. Dodatkowo, nieprawidłowa odpowiedź może wynikać z mylnego postrzegania detalu jako zbioru ogólnych cech budynku, co nie uwzględnia jego unikalnych fragmentów. W praktyce, architekci i projektanci używają detali, aby nadać budynkom charakter i wyróżnić je spośród innych struktur. Dobrze zaprojektowane detale mogą poprawić zarówno estetykę, jak i funkcjonalność budynku, co potwierdzają liczne przykłady w historii architektury. Dlatego kluczowe jest zrozumienie, że detal architektoniczny nie jest tylko ornamentem, ale istotnym elementem, który wpływa na całość konstrukcji.

Pytanie 11

W jakim formacie powinno się zapisać zdjęcie, aby zachować przezroczyste tło?

A. WMA
B. BMP
C. JPEG
D. PNG
Format PNG (Portable Network Graphics) jest najczęściej zalecanym wyborem do zapisywania obrazów z przezroczystym tłem. PNG obsługuje alfa kanał, co pozwala na zachowanie przezroczystości w obrazie. Jest to szczególnie ważne w przypadku grafik, które mają być umieszczane na różnych tłach, ponieważ przezroczystość zapewnia elastyczność w projektowaniu. Przykłady zastosowania formatu PNG obejmują logo firm, ikony aplikacji oraz wszelkie elementy graficzne używane w interfejsach użytkownika, które wymagają precyzyjnego dopasowania do tła. Dodatkowo, format PNG obsługuje bezstratną kompresję, co oznacza, że jakość obrazu nie ulega pogorszeniu w trakcie zapisywania, w przeciwieństwie do niektórych innych formatów. Z tego powodu, w branży graficznej oraz web designie, PNG jest standardem dla wszelkich projektów wymagających przezroczystości. Warto również wspomnieć, że w przypadku druku, przezroczystość może być przetwarzana na różne sposoby w zależności od technologii druku, stąd najlepiej zawsze upewnić się, że wybrany format odpowiada finalnym wymaganiom projektu.

Pytanie 12

Jaki symbol wskazuje na proces przetwarzania pozytywu kolorowego?

A. C 41
B. EP 2
C. RA 4
D. E 6
Inne odpowiedzi, takie jak EP 2, C 41 czy E 6, są związane z różnymi procesami, które dotyczą innych technik fotograficznych. EP 2 to symbol związany z czarno-białą obróbką i nie ma nic wspólnego z kolorowymi pozytywami. Często ludzie mylą to z wywoływaniem kolorów, co prowadzi do pomyłek. C 41 to standard, który dotyczy negatywów, co już diametralnie różni się od pozytywów. Trzeba pamiętać, że C 41 generuje negatywy, a nie pozytywy, dlatego ta odpowiedź jest nietrafiona. E 6 z kolei to proces do wywoływania diapozytywów, co także wskazuje na inny typ obróbki. Ważne, żeby rozumieć różnice między tymi procesami, bo każdy z nich wymaga innych chemikaliów i sprzętu. Z własnego doświadczenia wiem, że takie pomyłki wynikają głównie z braku znajomości podstaw fotograficznych.

Pytanie 13

Przedstawione urządzenie jest przeznaczone do ręcznej obróbki chemicznej materiałów

Ilustracja do pytania
A. pozytywowych na podłożu polietylenowym.
B. negatywowych arkuszowych.
C. pozytywowych na podłożu papierowym.
D. negatywowych zwojowych.
Urządzenie przedstawione na zdjęciu to bęben przeznaczony do ręcznej obróbki chemicznej negatywów zwojowych, które są typowym formatem używanym w tradycyjnej fotografii. Bębny te są stosowane w ciemni fotograficznej do wywoływania filmów w postaci zwojów, co jest kluczowym procesem w uzyskiwaniu zdjęć. Umożliwiają one równomierne nałożenie chemikaliów na film, co zapewnia wysoką jakość uchwyconego obrazu. Warto zauważyć, że w procesie obróbki negatywów zwojowych kontrola warunków, takich jak temperatura, czas i skład chemikaliów, jest niezwykle istotna. Współczesne laboratoria fotograficzne często stosują standardy ISO w zakresie jakości obróbki, co również odnosi się do dokładności i precyzji w używaniu tego typu urządzeń. Użycie bębna do ręcznej obróbki negatywów zwojowych pozwala na większą kontrolę nad procesem, co jest cenione przez profesjonalnych fotografów oraz entuzjastów fotografii tradycyjnej.

Pytanie 14

Jakie szkło zabezpieczające należy zastosować do oprawy fotografii wystawowej, aby zminimalizować odblaski?

A. szkło kryształowe
B. szkło hartowane
C. szkło antyrefleksyjne
D. szkło float
Szkło antyrefleksyjne to najlepszy wybór do oprawy fotografii wystawowej, szczególnie gdy chcesz zminimalizować odblaski. To szkło ma specjalną powłokę, która redukuje odbicia światła, co pozwala na lepszą widoczność dzieła sztuki. Przykładowo, w muzeach czy galeriach sztuki często stosuje się ten rodzaj szkła, ponieważ umożliwia on zachowanie integralności wizualnej ekspozycji. Warto pamiętać, że odblaski mogą znacząco wpłynąć na odbiór obrazu przez widza, odwracając uwagę od detalów czy kolorystyki. Szkło antyrefleksyjne nie tylko poprawia estetykę, ale także chroni fotografie przed szkodliwym działaniem promieni UV, co jest istotne w kontekście długotrwałego przechowywania prac. Dzięki tym właściwościom, jest to standardowy wybór w branży wystawienniczej, co podkreśla jego wartości użytkowe i artystyczne.

Pytanie 15

W celu wyeliminowania czerwonych kropek widocznych na zdjęciu należy skorzystać z narzędzia zaznaczenia, a następnie w programie Adobe Photoshop wybrać polecenie

Ilustracja do pytania
A. Filtr/Inne/Przesunięty.
B. Edycja/Wypełnij/Uwzględnienie zawartości.
C. Filtr/Inne/Górnoprzepustowy.
D. Edycja/Wypełnij/Przeplatany.
Polecenie Edycja/Wypełnij/Uwzględnienie zawartości to w praktyce chyba jedno z najpotężniejszych narzędzi do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć w Photoshopie. Stosowane jest bardzo często w retuszu zdjęć – szczególnie wtedy, kiedy musisz „pozbyć się” przypadkowych obiektów, plam czy nawet większych fragmentów, które przeszkadzają w kompozycji. W przypadku czerwonych kropek, które pojawiły się na zdjęciu, zastosowanie funkcji Content Aware Fill (czyli Uwzględnienie zawartości) pozwala na inteligentne wypełnienie zaznaczonego obszaru na podstawie analizy pikseli z otoczenia. Photoshop sam dobiera teksturę i kolorystykę, przez co uzyskany efekt wygląda bardzo naturalnie. Moim zdaniem to zdecydowanie szybsza i skuteczniejsza metoda niż ręczne klonowanie czy stemplowanie – szczególnie przy większych powierzchniach lub skomplikowanym tle. Standardy branżowe i workflow profesjonalnych retuszerów bardzo często opierają się właśnie na tym narzędziu, bo pozwala ono zaoszczędzić masę czasu, a jednocześnie efekty są praktycznie nie do odróżnienia od oryginału. Co ciekawe, na przestrzeni lat funkcja ta została bardzo mocno rozwinięta – teraz można nawet podglądać i edytować sposób, w jaki Photoshop dobiera źródłowe piksele. W praktyce przydaje się nie tylko do usuwania drobnych plam, ale też do większych poprawek przy rekonstrukcji zdjęć czy nawet w grafice koncepcyjnej.

Pytanie 16

W tradycyjnej fotografii proces, w którym naświetlone halogenki srebra przekształcają się w srebro atomowe, ma miejsce podczas

A. garbowania
B. wybielania
C. utrwalania
D. wywołania
Odpowiedź "wywołania" jest prawidłowa, ponieważ w procesie wywoływania fotografii tradycyjnej następuje redukcja naświetlonych halogenków srebra do srebra atomowego. Proces ten odbywa się w chemicznym roztworze wywołującym, który przekształca naświetlone kryształy halogenków srebra w widoczne srebro, które tworzy obraz. W praktyce, wywoływanie jest kluczowym etapem w tworzeniu zdjęć na papierze fotograficznym, gdzie czas i temperatura wywoływania mają istotny wpływ na jakość końcowego obrazu. Standardowe praktyki obejmują stosowanie wywoływaczy o odpowiednim pH oraz temperaturze, co wpływa na kontrast i szczegółowość obrazu. Dobre wyniki uzyskuje się poprzez precyzyjne kontrolowanie tych parametrów, co jest istotne w profesjonalnej fotografii analogowej. Przykładem może być użycie wywoływacza D-76, który jest szeroko stosowany w laboratoriach fotograficznych i ceniony za swoją uniwersalność oraz stabilność. Wiedza na temat procesu wywoływania jest kluczowa dla każdego fotografa, który pragnie uzyskać wysokiej jakości analogowe obrazy.

Pytanie 17

Aby uzyskać reprodukcję kolorowego oryginału na negatywnym materiale przeznaczonym do ekspozycji na światło dzienne, jakie oświetlenie powinno być zastosowane?

A. skierowane o temperaturze barwowej 5500 K
B. skierowane o temperaturze barwowej 3200 K
C. rozproszone o temperaturze barwowej 5500 K
D. rozproszone o temperaturze barwowej 3200 K
Odpowiedź "rozproszone o temperaturze barwowej 5500 K" jest poprawna, ponieważ idealnie odwzorowuje naturalne światło dzienne, które ma temperaturę barwową w okolicach 5500 K. Przy takim oświetleniu, kolory na materiale negatywowym są reprodukowane bardziej wiernie. Oświetlenie rozproszone minimalizuje cienie i pozwala na równomierne oświetlenie fotografowanej sceny, co jest kluczowe w procesie reprodukcji. Przykładem zastosowania tej metody jest fotografowanie dzieł sztuki, gdzie celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie kolorów oryginału. Standardy fotograficzne, takie jak ISO 3664, wskazują na znaczenie odpowiedniej temperatury barwowej w kontekście reprodukcji kolorów, co potwierdza wybór 5500 K jako optymalnego dla tego typu prac. Ponadto, stosując oświetlenie rozproszone, można uniknąć efektu prześwietlenia lub niedoświetlenia, co jest często spotykane przy użyciu źródeł światła o charakterze skierowanym.

Pytanie 18

Symbol na ilustracji oznacza zgodność produktu z wytycznymi dyrektywy w kwestii bezpieczeństwa jego użytkowania obowiązującej w

Ilustracja do pytania
A. Chinach.
B. Unii Europejskiej.
C. Japonii.
D. Wielkiej Brytanii.
Symbol widoczny na ilustracji to znak CE, który oznacza, że produkt spełnia wymagania zasadnicze dyrektyw tzw. Nowego Podejścia obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej, ograniczenia substancji niebezpiecznych czy ekoprojektu. Producent, umieszczając znak CE, deklaruje zgodność wyrobu z odpowiednimi normami zharmonizowanymi EN i bierze za to pełną odpowiedzialność prawną. W praktyce, gdy kupujesz lampę błyskową, zasilacz do aparatu, ładowarkę do akumulatorów czy nawet prosty statyw z elementami elektrycznymi, znak CE oznacza, że sprzęt został zaprojektowany i przebadany pod kątem bezpieczeństwa porażeniowego, przegrzania, pożaru, a także zakłóceń elektromagnetycznych. Moim zdaniem w fotografii zawodowej to jest absolutna podstawa – szczególnie przy pracy w studiu, gdzie używa się wielu mocnych źródeł światła, przedłużaczy, zasilaczy, wyzwalaczy radiowych. Brak CE może oznaczać problem z dopuszczeniem sprzętu do użytku w firmie, z odbiorem BHP czy nawet z ubezpieczeniem. Warto też wiedzieć, że znak CE musi mieć ściśle określone proporcje i minimalny rozmiar, nie wolno go dowolnie "rzeźbić" w grafice. W branży przyjmuje się dobrą praktykę, żeby przed zakupem tanich akcesoriów z niesprawdzonego źródła zawsze zwrócić uwagę, czy znak CE wygląda poprawnie, czy nie jest to podróbka lub mylący symbol. Podsumowując: poprawna odpowiedź to Unia Europejska, bo to właśnie unijne dyrektywy i rozporządzenia stoją za znaczeniem i stosowaniem tego oznaczenia.

Pytanie 19

Zgoda na opublikowanie wizerunku wymagana jest, jeśli fotografowana osoba

A. pełni funkcję publiczną podczas wykonywania zdjęcia.
B. została sfotografowana podczas wydarzenia publicznego.
C. jest częścią grupy.
D. jest głównym motywem zdjęcia.
Dokładnie tak, zgoda na opublikowanie wizerunku jest wymagana wtedy, gdy dana osoba jest głównym motywem zdjęcia. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś jest na zdjęciu wyeksponowany, łatwo go rozpoznać i stanowi centralny punkt kadru, to przed publikacją zdjęcia trzeba uzyskać jego zgodę. Takie podejście wynika wprost z przepisów prawa autorskiego, a dokładniej – z artykułu 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kluczowe jest tu rozróżnienie między wizerunkiem osoby będącej przypadkowym tłem, a osobą faktycznie sfotografowaną z zamiarem ukazania jej postaci. W branży fotograficznej panuje niepisana zasada: jeśli masz wątpliwości, czy ktoś jest głównym motywem – lepiej poproś o pisemną zgodę, bo to zabezpiecza przed ewentualnymi roszczeniami. Mam wrażenie, że większość niedoświadczonych fotografów nie docenia tej kwestii i nierzadko wpada w pułapkę myślenia, że skoro zdjęcie jest zrobione na ulicy, to już wszystko można. Praktyka jednak pokazuje, że warto być ostrożnym, szczególnie gdy zdjęcia mają trafić do Internetu, mediów czy na stronę firmy. Dodatkowo, pamiętaj, że wizerunek to nie tylko twarz – czasami charakterystyczny wygląd, tatuaż czy stylizacja też wystarczą do identyfikacji osoby. Dlatego na rynku pracy zawodowi fotografowie i graficy zawsze dbają o formalności i zdobywają zgody na publikację. To po prostu rozsądne i profesjonalne podejście, które oszczędza wielu problemów w przyszłości.

Pytanie 20

Cechą charakterystyczną przedstawionego zdjęcia jest

Ilustracja do pytania
A. złoty podział.
B. światłocień.
C. kontrast barw.
D. perspektywa centralna.
Kontrast barw to bardzo wyrazista cecha tej fotografii i zresztą, moim zdaniem, jedna z najważniejszych zasad skutecznej kompozycji w fotografii przyrodniczej czy produktowej. Tutaj od razu rzuca się w oczy intensywnie czerwony kwiat na tle zielonych liści i szarej kamiennej powierzchni. To jest przykład tzw. kontrastu barw dopełniających – ciepła barwa czerwieni zderza się z chłodniejszą zielenią, przez co oba kolory wzajemnie się wzmacniają i zwracają uwagę odbiorcy. Praktycznie rzecz biorąc, takie zestawienie barw sprawia, że motyw główny mocno dominuje w kadrze i nie ginie w natłoku innych elementów. W branży fotograficznej i graficznej wykorzystanie kontrastu barwnego to klasyczny sposób na podkreślenie ważnego motywu zdjęcia, zgodnie z zasadami percepcji wizualnej opisanymi w podręcznikach do kompozycji. Świadome użycie kontrastu kolorów, np. w reklamie czy portrecie, pozwala kreować emocje i prowadzić wzrok widza tam, gdzie chcemy. Moim zdaniem w tym zdjęciu to właśnie kontrast barw robi całą robotę – nie tylko na poziomie estetycznym, ale i technicznym, bo ułatwia odbiór i interpretację obrazu. To typowy przykład dobrej praktyki, którą warto zapamiętać i stosować na co dzień.

Pytanie 21

Aby umieścić zdjęcie uczestników wycieczki na stronie www, konieczna jest zgoda

A. uczestników
B. przewodnika
C. ubezpieczyciela
D. organizatora
Opublikowanie zdjęcia uczestników wycieczki na stronie internetowej wymaga uzyskania zgody od samych uczestników. W kontekście ochrony danych osobowych, zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), każdy ma prawo do kontroli swoich danych osobowych, w tym zdjęć. Zgoda musi być dobrowolna, świadoma i jednoznaczna. W praktyce oznacza to, że organizatorzy wycieczek powinni informować uczestników o celach publikacji zdjęć oraz o tym, jak będą one wykorzystywane. Warto również przygotować formularze zgody, które uczestnicy mogą podpisać przed wycieczką. Przykładem dobrych praktyk może być umieszczenie informacji o publikacji zdjęć w regulaminie wycieczki lub w umowie, co pozwoli uniknąć nieporozumień i potencjalnych problemów prawnych. Ponadto, warto pamiętać o tym, że w przypadku niepełnoletnich uczestników, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych jest również wymagana. Zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla przestrzegania standardów etycznych i prawnych w pracy z danymi osobowymi.

Pytanie 22

Materiał fotograficzny przeznaczony do robienia zdjęć w podczerwieni powinien być wrażliwy na promieniowanie o długości fali

A. zawartej w zakresie 400-500 nm
B. mniejszej od 400 nm
C. większej od 700 nm
D. zawartej w zakresie 500-600 nm
Odpowiedź 'większej od 700 nm' jest prawidłowa, ponieważ materiały fotograficzne przeznaczone do fotografii w podczerwieni są specjalnie zaprojektowane do detekcji fal elektromagnetycznych, które znajdują się w zakresie podczerwieni, czyli powyżej 700 nm. W fotografii w podczerwieni wykorzystywane są filtry oraz materiały światłoczułe, które reagują na promieniowanie podczerwone, co pozwala na uchwycenie obrazów, które są niewidoczne dla ludzkiego oka. Przykłady zastosowania tego typu technologii obejmują medycynę, gdzie wykorzystuje się zdjęcia podczerwone do oceny stanu zdrowia pacjentów, a także w monitorowaniu środowiska, gdzie technologie te pozwalają na analizę zmian w roślinności lub temperaturze. Standardy dotyczące materiałów fotograficznych do podczerwieni są ściśle określone, a ich rozwój oparty jest na zasadach optyki i fotoniki, co zapewnia wysoką jakość obrazów oraz ich dokładność. W praktyce, dobranie odpowiedniego materiału do fotografii w podczerwieni jest kluczowe dla uzyskania pożądanych efektów wizualnych oraz analitycznych.

Pytanie 23

Które narzędzie należy zastosować do zaznaczenia obiektu wskazanego na zdjęciu?

Ilustracja do pytania
A. Różdżkę.
B. Zaznaczenie eliptyczne.
C. Kadrowanie.
D. Lasso.
Wybór narzędzi do zaznaczania w programach graficznych wymaga zrozumienia specyfiki i funkcji, jakie każde z nich oferuje. Różdżka, mimo że może wydawać się atrakcyjną opcją, jest przeznaczona do zaznaczania obszarów o jednorodnych kolorach. Jej działanie opiera się na analizie pikseli, co prowadzi do zaznaczenia całych obszarów, a nie skomplikowanych kształtów. Z kolei narzędzie do kadrowania, skoncentrowane na przycinaniu obrazu, jest używane przede wszystkim do zmian w kompozycji obrazu, a nie do zaznaczania obiektów. Zastosowanie go w kontekście zaznaczania obiektów prowadzi do zamiany kontekstu pracy. Zaznaczenie eliptyczne, choć użyteczne w przypadku prostych kształtów, takich jak okręgi czy elipsy, nie jest skuteczne w sytuacjach, gdy kształt obiektu jest nieregularny, co potwierdza wybór narzędzia Lasso. Błędne podejście do wyboru narzędzi często wynika z niepełnego zrozumienia ich funkcji oraz specyfiki pracy z różnymi kształtami. Właściwy wybór narzędzi jest kluczowy dla efektywności pracy w grafice, dlatego warto zwracać uwagę na dokładne dopasowanie narzędzia do konkretnego zadania.

Pytanie 24

Na podstawie zdjęcia można określić, że było wykonane

Ilustracja do pytania
A. po zachodzie słońca.
B. nocą.
C. w samo południe.
D. późnym popołudniem.
Dużym wyzwaniem przy ocenie zdjęć pod kątem pory wykonania jest prawidłowa interpretacja cieni i barwy światła. Występuje często mylne przekonanie, że bardzo jasne światło zawsze oznacza samo południe, jednak wtedy cienie są bardzo krótkie, praktycznie schowane pod obiektami. Nocą z kolei uzyskanie tak klarownego obrazu przy naturalnym świetle jest niemożliwe – jeśli widać taki błękit nieba i wyraźne oświetlenie otoczenia, to z pewnością nie jest to noc. Po zachodzie słońca światło zanika, barwy robią się chłodne i mniej nasycone, a tutaj mamy wręcz przeciwnie – kolory są żywe, a cienie długie, co ewidentnie wskazuje na obecność słońca tuż nad horyzontem. Typowym błędem jest też mylenie późnego popołudnia z porą zaraz po zachodzie – wtedy jednak brakuje już tej głębokiej definicji cienia. Praktyka pokazuje, że prawidłowa analiza długości i kierunku cieni oraz jakości światła jest kluczowa i powinna być podstawą oceny – to technika zalecana w standardach branżowych związanych z analizą fotograficzną i monitoringiem. Warto pamiętać, że tylko dokładna obserwacja wszystkich tych elementów pozwala trafnie ocenić czas wykonania zdjęcia i uniknąć typowych pułapek interpretacyjnych.

Pytanie 25

Ikonę efektów warstwy w programie Adobe Photoshop wskazano strzałką na rysunku

Ilustracja do pytania
A. D.
B. A.
C. C.
D. B.
Wybrana odpowiedź B jest poprawna, ponieważ ikona efektów warstwy w Adobe Photoshop rzeczywiście przedstawia literę "fx". Ikona ta znajduje się na dolnym pasku panelu warstw i jest kluczowym narzędziem, pozwalającym użytkownikom na dodawanie różnych efektów do warstwy. Efekty, takie jak cień, blask czy obrys, są niezbędne w procesie grafiki komputerowej, ponieważ pozwalają na uzyskanie głębi i charakteru w projektach. Przykładowo, dodanie efektu cienia umożliwia uzyskanie trójwymiarowego efektu na płaskich obrazach, co zwiększa ich atrakcyjność wizualną. W praktyce, efekty warstwy są również niezwykle użyteczne w tworzeniu bardziej zaawansowanych projektów, takich jak grafiki reklamowe czy ilustracje, gdzie detale wizualne mają kluczowe znaczenie. Używanie efektów warstwy zgodnie z dobrymi praktykami w branży graficznej pozwala także na zachowanie elastyczności w edycji, ponieważ efekty można modyfikować i usuwać, nie wpływając na oryginalną treść warstwy.

Pytanie 26

Na zdjęciu zastosowano plan

Ilustracja do pytania
A. bliski.
B. pełny.
C. zbliżenie.
D. amerykański.
Wybór odpowiedzi 'pełny' jest poprawny, ponieważ na zdjęciu zastosowano plan pełny, który charakteryzuje się szerokim kadrem ukazującym zarówno elementy architektury, jak i krajobraz naturalny. Plan pełny jest istotnym narzędziem w fotografii oraz filmie, gdyż pozwala na ukazanie kontekstu całej sceny, co jest szczególnie ważne w przedstawieniu relacji między obiektami a otaczającym je środowiskiem. Przykładami zastosowania planu pełnego mogą być zdjęcia krajobrazów, gdzie ważne jest uchwycenie zarówno detali, jak i ogólnej kompozycji. W praktyce, plan pełny jest często wykorzystywany w reportażach, gdzie kontekst jest kluczowy dla zrozumienia sytuacji. Warto również odwołać się do standardów branżowych, które zalecają stosowanie planu pełnego w dokumentacji architektonicznej oraz w filmie fabularnym, aby w pełni oddać atmosferę miejsca i jego znaczenie. Zrozumienie i umiejętność stosowania różnych rodzajów kadrów, w tym planu pełnego, jest niezbędne dla każdego fotografa i filmowca, aby skutecznie komunikować wizję artystyczną.

Pytanie 27

Na której fotografii zastosowano perspektywę ptasią?

A. Fotografia 3
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Fotografia 1
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Fotografia 2
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Fotografia 4
Ilustracja do odpowiedzi D
Perspektywa ptasia to taki sposób fotografowania, w którym obraz jest uchwycony z bardzo wysokiego punktu widzenia, jakby patrzyć na scenę z góry, podobnie jak ptak lecący nad danym miejscem. Na fotografii nr 4 widać właśnie taką perspektywę — patrzymy na roślinę oraz otaczającą ją przestrzeń z wyraźnie podwyższonego miejsca. Dzięki temu zabiegowi widoczny jest nie tylko obiekt główny, ale też jego otoczenie oraz kontekst przestrzenny. Taki sposób kadrowania jest często wykorzystywany w fotografii przyrodniczej i krajobrazowej, gdzie chodzi o pokazanie zależności między elementami kompozycji. Moim zdaniem, perspektywa ptasia daje bardzo czytelny przekaz, bo pozwala zobaczyć układ oraz relacje między obiektami i tłem. Często spotyka się ją też w fotografii architektury oraz w zdjęciach z drona. Warto pamiętać, że dobre ujęcie z tej perspektywy pomaga uniknąć tzw. chaosu kadrowego, bo łatwiej objąć cały zamierzony fragment sceny i podkreślić hierarchię elementów. W branży przyjęło się, że stosowanie perspektywy ptasiej pozwala na oryginalne spojrzenie i jest cenione za kreatywność, szczególnie w zdjęciach reportażowych czy podróżniczych. Technika ta wymaga często wejścia na wyższy punkt lub użycia statywu, lecz efekt końcowy zdecydowanie wyróżnia takie fotografie na tle typowych, poziomych ujęć.

Pytanie 28

Które z terminów nie jest powiązane z wadą optyczną szkieł?

A. Dystorsja
B. Aberracja chromatyczna
C. Zmienna ogniskowa
D. Paralaksa
Odpowiedź "zmienna ogniskowa" jest prawidłowa, ponieważ nie odnosi się bezpośrednio do wad optycznych soczewek, które definiują nieprawidłowości w reprodukcji obrazu. Zmienna ogniskowa to cecha soczewek, która pozwala na zmianę odległości ogniskowej, co jest istotne w kontekście soczewek zoom i obiektywów. Przykładem zastosowania soczewek o zmiennej ogniskowej są aparaty fotograficzne, gdzie różne ogniskowe umożliwiają uzyskanie różnych kątów widzenia i perspektyw. W kontekście optyki, wady soczewek, takie jak aberracje chromatyczne czy dystorsja, są problemami, które mogą wystąpić w wyniku użycia soczewek o stałej ogniskowej, a ich minimalizacja jest kluczowa w projektowaniu obiektywów i systemów optycznych, aby zapewnić wysoką jakość obrazu. Dobre praktyki branżowe obejmują również stosowanie odpowiednich powłok antyrefleksyjnych oraz systemów korekcji, które zmniejszają wspomniane wady optyczne.

Pytanie 29

Bez znajomości rozdzielczości drukarki, plik cyfrowy przeznaczony do umieszczenia w folderze reklamowym powinien być stworzony w rozdzielczości

A. 200 ppi
B. 300 ppi
C. 150 ppi
D. 72 ppi
Rozdzielczość 300 ppi (pikseli na cal) jest standardem stosowanym w przygotowywaniu materiałów przeznaczonych do druku. Wysoka rozdzielczość pozwala uzyskać lepszą jakość wydruku, co jest szczególnie istotne przy projektach reklamowych, które mają przyciągać uwagę klientów i prezentować produkty w korzystnym świetle. Przygotowując plik w rozdzielczości 300 ppi, zapewniamy, że szczegóły będą wyraźne i ostre, co jest kluczowe w przypadku zdjęć, grafik oraz tekstu. W praktyce, jeśli plik przygotowany w niższej rozdzielczości, np. 150 ppi lub 72 ppi, zostanie wydrukowany, może skutkować rozmytymi obrazami oraz nieczytelnym tekstem, co negatywnie wpłynie na odbiór materiału. W kontekście standardów branżowych, 300 ppi jest powszechnie akceptowane jako minimalna wartość rozdzielczości dla materiałów drukowanych, aby zapewnić najwyższą jakość prezentacji. Dobrą praktyką jest również zapoznanie się z wymaganiami konkretnego drukarza, ponieważ mogą oni mieć własne preferencje dotyczące rozdzielczości.

Pytanie 30

Który format plików najlepiej nadaje się do archiwizacji zdjęć z pełną informacją o edycjach niedestrukcyjnych?

A. HEIC z profilem kolorów ICC
B. DNG z osadzonym plikiem XMP
C. JPEG 2000
D. TIFF z kompresją ZIP
Format DNG (Digital Negative) z osadzonym plikiem XMP (Extensible Metadata Platform) jest najlepszym wyborem do archiwizacji zdjęć, zwłaszcza gdy zależy nam na zachowaniu pełnej informacji o edycjach niedestrukcyjnych. DNG to format otwarty stworzony przez Adobe, który jest często używany przez profesjonalnych fotografów, ponieważ umożliwia przechowywanie surowych danych obrazu oraz dodatkowych informacji w metadanych. Osadzenie pliku XMP w DNG pozwala na przechowywanie wszystkich zmian i edycji zastosowanych do zdjęcia bez wpływu na oryginalne dane. Dzięki temu mamy pełen wgląd w proces edycyjny, co jest szczególnie istotne w bardziej zaawansowanej pracy z obrazem. W praktyce, wiele programów do obróbki zdjęć, jak Adobe Lightroom czy Photoshop, obsługuje DNG i XMP, co sprawia, że jest to standard branżowy dla archiwizacji. Umożliwia to również łatwe udostępnianie zdjęć innym użytkownikom czy na różnych platformach bez obaw o utratę jakości czy informacji o edycji.

Pytanie 31

Pomiaru światła padającego dokonuje się światłomierzem umieszczonym przed fotografowanym obiektem skierowanym w stronę

A. źródła światła.
B. aparatu.
C. tła.
D. modela.
W praktyce fotograficznej bardzo łatwo popełnić błąd przy wyborze kierunku, w którym mierzymy światło za pomocą światłomierza. Niektórzy myślą, że pomiar powinien być skierowany w stronę tła lub nawet źródła światła, tłumacząc to chęcią uchwycenia „całego światła wpadającego na scenę”. To jest jednak mylne podejście, bo światłomierz do światła padającego z założenia mierzy to, co dociera do obiektu – nie to, co jest za nim ani nie to, co emituje samo źródło światła. Kierując światłomierz w stronę tła, można łatwo zafałszować wynik – tło bywa często jaśniejsze lub ciemniejsze niż scena, a taki pomiar nie oddaje warunków, w jakich będzie fotografowany główny obiekt. Z kolei skierowanie światłomierza bezpośrednio w stronę źródła światła może prowadzić do znacznego prześwietlenia lub niedoświetlenia, bo nie uwzględniamy wtedy światła odbitego, a to ono często decyduje o ostatecznej ekspozycji. Pomiar skierowany na modela mógłby mieć sens w pomiarze odbitym, ale nie przy światłomierzu do światła padającego – tu liczy się to, jak światło dociera do „punktu obserwacji”, czyli aparatu. Częstym błędem jest też zakładanie, że skoro światłomierz ma być blisko modela, to naturalnie powinno się go kierować na modela – to nieprawda. Branżowa praktyka oraz zalecenia producentów światłomierzy jasno podkreślają, że aby uzyskać prawidłowy pomiar światła padającego, trzeba ustawić światłomierz przed obiektem i skierować go w stronę aparatu, bo tylko wtedy uzyskamy ekspozycję odpowiadającą temu, co faktycznie zarejestruje matryca lub film. Najlepsi fotografowie zawsze trzymają się tej metody, bo pozwala ona uniknąć niespodzianek związanych z różnicami w odbijalności materiałów i światła zastanego.

Pytanie 32

Fotograf, który do wykonania zdjęć krajobrazowych wyposażył się w aparat fotograficzny, obiektyw i statyw oraz ustawił liczbę przysłony: f/1.2, czułość matrycy: ISO 1400 i czas ekspozycji: 30 sekund, najprawdopodobniej zamierza wykonać zdjęcia przy świetle zastanym

A. nocą.
B. po południu.
C. wczesnym rankiem.
D. w południe.
Wybór ustawień takich jak bardzo jasna przysłona f/1.2, wysoka czułość ISO 1400 i długi czas naświetlania 30 sekund faktycznie sugeruje, że fotograf robi zdjęcia nocą. Moim zdaniem to klasyka, jeśli ktoś chce uchwycić krajobraz przy naprawdę małej ilości światła – wtedy po prostu nie da się zrobić zdjęcia bez takich parametrów i statywu. Zwiększając ISO, aparat zyskuje większą czułość na światło, ale niestety rośnie też szum na zdjęciu, więc nie stosuje się tego w dzień bez powodu. Przysłona f/1.2 przepuszcza mnóstwo światła – typowa dla nocy lub ciemnych scen. 30 sekund ekspozycji? Ręką nie da się tego utrzymać – automatycznie wchodzi statyw, bo każde drgnięcie rozmazuje obraz. To w ogóle typowe ustawienia dla nocnych pejzaży, np. fotografii gwiazd, zorzy polarnej czy miejskich nocnych panoram. W branży przyjęło się, że takie parametry wybiera się tylko wtedy, gdy brakuje światła zastanego i nie ma innego wyjścia. Z doświadczenia wiem, że w południe, nawet na najniższym ISO i z małą przysłoną, trzeba krótko naświetlać – inaczej zdjęcie będzie przepalone. Warto też przy okazji wspomnieć, że długi czas naświetlania pozwala uzyskać ciekawe efekty, jak smugi świateł od samochodów albo rozmyte chmury – to kolejny powód, żeby nocą sięgać po takie parametry. Dobrzy fotografowie zawsze planują takie sesje w nocy i dbają o odpowiednie przygotowanie sprzętu.

Pytanie 33

Technika fotograficzna luminography (luminografia) polega na

A. wykorzystaniu specjalnych filtrów luminescencyjnych na obiektywach
B. wykonywaniu zdjęć przy bardzo wysokich wartościach ISO powyżej 25600
C. fotografowaniu obiektów emitujących światło w zakresie UV
D. rejestrowaniu śladów światła poruszającego się w ciemności przy długim czasie ekspozycji
Luminografia to unikalna technika fotograficzna, która pozwala na rejestrowanie śladów światła poruszającego się w ciemności, przy wykorzystaniu długiego czasu ekspozycji. Dzięki temu, na zdjęciu mogą zostać uchwycone różne źródła światła, takie jak latarki, ognie sztuczne czy nawet ruchy ciał świetlnych. Długie czasy naświetlania, często przekraczające kilka sekund, umożliwiają uchwycenie nawet najdelikatniejszych ruchów światła, co tworzy niezwykłe efekty wizualne. W praktyce, luminografia może być stosowana do tworzenia artystycznych kompozycji, a także do eksperymentów w ramach fotografii nocnej. Na przykład, można użyć tej techniki do uchwycenia śladów ruchu tańczącej osoby z latarką, co stworzy efekt dynamicznego ruchu na zdjęciu. Warto również wspomnieć, że luminografia wymaga precyzyjnego ustawienia aparatu, stabilizacji oraz odpowiedniego dobierania parametrów ekspozycji, aby uzyskać pożądany efekt. Dodatkowo, jest to technika, która wciąga, angażując fotografów w proces tworzenia i eksperymentowania z różnymi źródłami światła.

Pytanie 34

Który rodzaj kompozycji charakteryzuje się umieszczeniem głównego motywu na przecięciu linii dzielących kadr na trzy równe części w pionie i poziomie?

A. Kompozycja symetryczna
B. Reguła trójpodziału
C. Kompozycja centralna
D. Kompozycja diagonalna
Reguła trójpodziału to jedna z podstawowych zasad kompozycji w fotografii i sztukach wizualnych. Polega na podzieleniu kadru na trzy równe części w pionie i poziomie, co tworzy dziewięć równych prostokątów. Główny motyw umieszczony na przecięciu tych linii przyciąga wzrok widza i nadaje kompozycji równowagę. Przykładem zastosowania tej zasady może być fotografia pejzażowa, w której horyzont znajduje się na jednej z linii poziomych, a interesujący obiekt (np. drzewo, budynek) na przecięciu linii pionowych. Wykorzystanie reguły trójpodziału zwiększa szansę na stworzenie obrazu, który jest estetycznie przyjemny i harmonijny. W praktyce, aby skutecznie stosować tę zasadę, warto używać matrycy w aparacie, która wizualizuje te linie, co ułatwia kadrowanie. W kontekście profesjonalnym, reguła ta jest powszechnie stosowana w filmie, reklamie oraz grafice, co czyni ją kluczowym elementem nauki kompozycji.

Pytanie 35

Czy osoba fotografowana może sprzeciwić się publikacji zdjęcia z jej wizerunkiem?

A. Nie może się sprzeciwić.
B. Może, pod warunkiem określenia przyczyny ustnie.
C. Może, bez podania przyczyny.
D. Może, pod warunkiem określenia przyczyny na piśmie.
Prawo do wizerunku jest jednym z najważniejszych praw osobistych człowieka. W polskim prawie, a konkretnie w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyraźnie zaznaczono, że rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku wymaga jego zgody. Co ciekawe, osoba fotografowana może się sprzeciwić publikacji swojego zdjęcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny – i to jest właśnie kluczowa rzecz, którą warto zapamiętać. To nie jest tak, że trzeba się tłumaczyć, dlaczego nie chce się być pokazanym w internecie, gazecie czy na szkolnej stronie. Z mojego doświadczenia wynika, że w praktyce branżowej zawsze warto uzyskiwać zgodę na piśmie, nawet jeśli prawo nie nakłada obowiązku podania przyczyny odmowy. Fotografowie, dziennikarze czy nawet osoby prowadzące blogi powinny szanować wolę fotografowanego. Nawet jeśli ktoś najpierw wyraził zgodę, a potem zmienił zdanie – ma do tego prawo i nie musi się tłumaczyć. Takie podejście jest zgodne nie tylko z przepisami, ale też z dobrymi obyczajami i etyką zawodową. Branża kreatywna bardzo sobie ceni takie standardy, bo budują zaufanie i profesjonalizm, a także chronią przed niepotrzebnymi sporami. Często spotyka się sytuacje, gdy ktoś publikuje zdjęcie grupowe – wtedy przepisy są nieco inne, ale w przypadku pojedynczego portretu decyzja osoby widocznej na zdjęciu jest decydująca. Warto o tym pamiętać, bo to nie tylko kwestia prawa, ale i szacunku do drugiego człowieka.

Pytanie 36

Jaką wartość czułości matrycy warto ustawić w aparacie fotograficznym, aby wykonać zdjęcie studyjne z użyciem oświetlenia błyskowego?

A. ISO 1600
B. ISO 200
C. ISO 1400
D. ISO 800
Ustawienie ISO na 200 w aparacie przy robieniu zdjęć studyjnych z błyskiem jest naprawdę dobre z kilku powodów. Przede wszystkim, przy tak mocnym świetle, jakim jest błysk, niższe ISO pomaga uzyskać lepszą jakość zdjęcia, bo jest mniej szumów i więcej detali. ISO 200 to taki standard w studyjnej fotografii, bo daje fajną równowagę między jakością a ekspozycją. Dzięki temu zdjęcia mają wyraźniejsze kolory i szczegóły. Kiedy ustawisz ISO na 200, aparat będzie też mniej wrażliwy na szumy, co jest mega istotne, kiedy chcemy mieć wysoką jakość. Poza tym, przy tym ISO możesz korzystać z dłuższych czasów naświetlania, co się przydaje przy lampach błyskowych, które różnie błyskają. Dobrze jest też pamiętać, żeby dostosować przysłonę i czas otwarcia migawki, żeby wszystko ładnie się zgrało. W studyjnej fotografii, gdzie kontrolujesz światło, niższe ISO daje więcej możliwości, kiedy obrabiasz zdjęcia później.

Pytanie 37

Przedstawione zdjęcie zostało wykonane aparatem cyfrowym z obiektywem

Ilustracja do pytania
A. długoogniskowym.
B. fotogrametrycznym.
C. szerokokątnym.
D. lustrzanym.
Obiektywy szerokokątne charakteryzują się dużym kątem widzenia, co pozwala na uchwycenie większej części sceny w kadrze. W przypadku analizowanego zdjęcia, widoczne jest, że uchwycono szeroki obszar, co jest typowe dla obiektywów tego typu. Szerokokątne obiektywy są często stosowane w fotografii krajobrazowej, architektonicznej oraz w sytuacjach, gdzie istotne jest uchwycenie detalicznych elementów w ograniczonej przestrzeni. Na przykład, podczas fotografowania wnętrz, obiektyw szerokokątny pozwala na uchwycenie całego pomieszczenia w jednym kadrze, co jest bardzo przydatne w branży nieruchomości. Zastosowanie obiektywów szerokokątnych staje się również popularne w fotografii ulicznej i dokumentalnej, gdzie fotografowie pragną zachować kontekst otoczenia. Dodatkowo, obiektywy te pozwalają na kreatywne efekty, takie jak zniekształcenia perspektywiczne, które mogą dodać dynamizmu do obrazu, co jest zgodne z aktualnymi trendami w fotografii. Warto również zauważyć, że obiektywy szerokokątne są powszechnie wykorzystywane w filmowaniu, gdzie szeroki kąt widzenia przyczynia się do budowania napięcia i dynamiki sceny.

Pytanie 38

Na ilustracjach przedstawiono efekt zastosowania w programie Adobe Potoshop filtra

Ilustracja do pytania
A. wyostrzenie.
B. solaryzacja.
C. krystalizacja.
D. płaskorzeźba.
To jest dokładnie efekt filtra „krystalizacja” w Adobe Photoshop. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to narzędzie bardzo przydatne, gdy chcemy uzyskać efekt przypominający rozbite szkło albo mozaikę. Procedura działania tego filtra polega na dzieleniu obrazu na wiele drobnych, nieregularnych fragmentów przypominających kryształy, przez co szczegóły stają się rozmyte, a całość wygląda dość abstrakcyjnie. Taki efekt często wykorzystuje się w grafice komputerowej do stylizacji zdjęć, żeby nadać im artystyczny, nieco nierealistyczny charakter. W branży graficznej krystalizacja jest stosowana także wtedy, gdy chcemy ukryć pewne detale obrazu bez całkowitej utraty rozpoznawalności kompozycji. Moim zdaniem, umiejętne użycie tego filtra może być świetnym sposobem na podkreślenie kreatywności w projektowaniu – np. w materiałach promocyjnych, plakatach czy okładkach książek. Warto pamiętać, że dobrym standardem pracy jest testowanie różnych ustawień filtra, bo dzięki temu można dopasować efekt końcowy do stylu projektu i oczekiwań klienta.

Pytanie 39

Kiedy wykonujemy zdjęcia portretowe w plenerze w słoneczne południe, aby złagodzić światło docierające wprost na fotografowany obiekt, co należy zastosować?

A. ekran dyfuzyjny
B. ekran odbijający
C. blenda złota
D. blenda srebrna
Ekran dyfuzyjny jest doskonałym narzędziem do zmiękczania światła, które pada bezpośrednio na obiekt fotografowany, szczególnie w warunkach intensywnego nasłonecznienia. Zastosowanie takiego ekranu pozwala na rozproszenie światła, co eliminuje ostre cienie i sprawia, że skóra modela wygląda bardziej naturalnie i atrakcyjnie. Ekrany dyfuzyjne, wykonane na przykład z materiału o wysokiej przepuszczalności światła, są lekkie i łatwe w użyciu, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla fotografów plenerowych. W praktyce można ustawić ekran w taki sposób, aby padające światło dzienne było miękko rozproszone, co poprawia jakość obrazu. Warto również zauważyć, że stosowanie ekranów dyfuzyjnych jest zgodne z najlepszymi praktykami w fotografii portretowej, gdzie estetyka i komfort modela są kluczowe. Użycie ekranów dyfuzyjnych znajduje zastosowanie nie tylko w fotografii portretowej, ale także w innych dziedzinach, takich jak fotografia produktowa czy mody, gdzie odpowiednie oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla końcowego efektu.

Pytanie 40

Obrazy HDR wyświetlane na monitorach HDR charakteryzują się

A. większą rozpiętością tonalną od czerni do bieli
B. większą kompresją pliku przy tej samej jakości
C. lepszą ostrością krawędzi obiektów
D. wyższą rozdzielczością przy tej samej liczbie pikseli
Obrazy HDR (High Dynamic Range) wyróżniają się znacznie większą rozpiętością tonalną w porównaniu do standardowych obrazów. Oznacza to, że potrafią one ukazać szerszy zakres jasności, od głębokiej czerni do jasnej bieli, co pozwala zachować więcej szczegółów w zarówno najciemniejszych, jak i najjaśniejszych partiach obrazu. Przykładowo, przy wyświetlaniu sceny zachodu słońca na monitorze HDR, użytkownicy mogą dostrzegać detale w cieniach drzew oraz jednocześnie intensywne barwy nieba, co w tradycyjnych obrazach mogłoby być utracone. Standardy takie jak HDR10 czy Dolby Vision określają wymogi dotyczące jasności oraz kolorów, co pozwala na uzyskanie niezwykłej głębi wizualnej. Praktyczne zastosowanie HDR jest widoczne w filmach, grach oraz fotografiach, gdzie realistyczne odwzorowanie rzeczywistości jest kluczowe. Dzięki HDR artyści wizualni mają większe możliwości w kreowaniu nasyconych i zapadających w pamięć obrazów, a także mogą łatwiej wyrażać swoje zamysły artystyczne.