Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 28 stycznia 2026 18:56
  • Data zakończenia: 28 stycznia 2026 19:10

Egzamin zdany!

Wynik: 30/40 punktów (75,0%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Zdjęcie wykonano z perspektywy

Ilustracja do pytania
A. centralnej.
B. czołowej.
C. z lotu ptaka.
D. żabiej.
Odpowiedź "żabia" jest poprawna, gdyż odnosi się do perspektywy, w której zdjęcie jest wykonywane z niskiej pozycji, co pozwala na uchwycenie obiektów w ich naturalnym kontekście z dołu do góry. Tego rodzaju perspektywa często stosowana jest w fotografii architektury, gdzie fotograf starannie wybiera kąt, aby uwydatnić wysokość budynków oraz ich bryłę. Perspektywa żabia nie tylko dodaje dramatyzmu do obrazu, ale także podkreśla detale, które mogłyby być pominięte przy innych kątach. Przykładem zastosowania tej techniki może być fotografia przyrody, gdzie zdjęcia zwierząt są często robione z poziomu ich siedlisk, co daje widzowi lepsze pojęcie o ich otoczeniu. W kontekście architektury, użycie perspektywy żabiej może pomóc w tworzeniu kompozycji, które prowadzą wzrok widza w górę, co jest zgodne z zasadami kompozycyjnymi, takimi jak zasada trzeciego planu. Dobrze skonstruowana fotografia wykonana z tej perspektywy może również lepiej oddać emocje związane z obiektami przedstawionymi na zdjęciu.

Pytanie 2

Utworzenie zdjęcia panoramicznego, fotografii w technice HDR oraz wykonanie stykówki i animacji możliwe jest w programie

A. Adobe Lightroom.
B. Adobe Photoshop.
C. Gimp.
D. Paint.
Wybierając narzędzie do profesjonalnej obróbki fotografii, łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że każdy popularny program graficzny da sobie radę z zaawansowanymi zadaniami. Paint, choć znany chyba każdemu od dzieciństwa, to bardzo proste narzędzie – tu nie ma mowy o łączeniu zdjęć w panoramę, generowaniu HDR-ów czy automatyzacji zadań typu stykówka. To raczej program do szkicowania lub bardzo podstawowej edycji, bardziej do rysowania niż fotografii. Gimp rzeczywiście oferuje sporo funkcji i jest często polecany jako darmowa alternatywa dla Photoshopa, ale jego obsługa zaawansowanych operacji, takich jak składanie HDR czy panoram, bywa mocno ograniczona i niewygodna – większość takich zadań trzeba robić ręcznie lub korzystać z wtyczek, które nie zawsze działają przewidywalnie. Animacje w Gimpie też robi się trochę „na około”. Lightroom to wyśmienite narzędzie do wywoływania RAW-ów i zarządzania dużą biblioteką zdjęć, ale nie obsługuje tworzenia animacji ani zaawansowanego składania panoram (te funkcje są, ale nie aż tak rozbudowane i wszechstronne jak w Photoshopie). Lightroom nie wygeneruje też stykówki w rozumieniu klasycznego wydruku kontaktowego czy animacji poklatkowej. Takie nieporozumienie wynika często z utożsamiania popularności programu z jego możliwościami lub z chęci pracy na darmowych narzędziach, które jednak mają swoje ograniczenia. W praktyce, jeśli ktoś chce wykonywać te wszystkie operacje – panoramy, HDR, animacje i stykówki – to tylko Photoshop pozwoli zrobić to na profesjonalnym poziomie, bez zbędnego kombinowania i kompromisów jakościowych. To narzędzie jest po prostu standardem w branży i żaden z wymienionych konkurentów nie dorównuje mu pod względem wszechstronności i integracji funkcji.

Pytanie 3

W nowoczesnych technikach fotografii produktowej termin splash photography odnosi się do

A. techniki łączenia zdjęć produktów z efektami wodnymi dodanymi cyfrowo
B. specjalnej metody oświetlenia rozpraszającego refleksy na powierzchniach
C. fotografowania płynów w ruchu z użyciem bardzo krótkich czasów ekspozycji
D. fotografowania z użyciem gęstej mgły do stworzenia efektu atmosferycznego
Splash photography to technika, która koncentruje się na uchwyceniu płynów w ruchu, z wykorzystaniem bardzo krótkich czasów ekspozycji. Dzięki temu możliwe jest zarejestrowanie dramatycznych i detalicznych ujęć, które pokazują krople wody, rozpryskujące się elementy oraz inne efekty związane z ruchem płynów. W praktyce, fotografowie często stosują czas naświetlania krótszy niż 1/1000 sekundy, co pozwala na uchwycenie wyjątkowych momentów, które gołym okiem mogą być trudne do zauważenia. Przykładem może być zdjęcie kropli wody spadającej na powierzchnię, gdzie w ujęciu widać każdy szczegół, jak rozprysk czy odbicie światła. Warto dodać, że ta technika wymaga precyzyjnego ustawienia aparatu, odpowiedniego oświetlenia oraz często współpracy z dodatkowymi akcesoriami, jak np. reflektory czy tła, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Użycie splash photography znajduje zastosowanie nie tylko w reklamie produktów, ale również w sztuce, gdzie taki styl może dodać dynamiki i wizualnej atrakcyjności do zdjęć.

Pytanie 4

Aby uzyskać maksymalny kontrast w obrazie negatywowym, do fotografowania obiektów o niewielkiej rozpiętości tonalnej powinno się użyć materiału światłoczułego o wartości ISO

A. ISO 800
B. ISO 200
C. ISO 1600
D. ISO 50
Użycie materiału zdjęciowego o światłoczułości ISO 50 jest optymalnym wyborem do fotografowania motywów o małej rozpiętości tonalnej. Niska wartość ISO pozwala na uzyskanie większego kontrastu w obrazie, ponieważ materiał światłoczuły ma mniejsze wrażenie na światło, co z kolei minimalizuje ryzyko prześwietlenia jasnych partii obrazu oraz zwiększa głębię czerni. W praktyce, przy fotografowaniu na przykład w warunkach silnego oświetlenia, zastosowanie ISO 50 umożliwia uzyskanie wyrazistych i szczegółowych zdjęć, w których nieprzypadkowe różnice tonalne stają się bardziej wyraźne. Warto również zauważyć, że w fotografii czarno-białej, gdzie kontrast jest kluczowy, materiał o niższym ISO pozwala na lepsze oddanie detali w cieniach oraz wyostrzenie krawędzi. W branży fotograficznej standardem jest stosowanie niskiego ISO w sytuacjach, gdzie oświetlenie jest wystarczająco intensywne, co zapewnia jakość obrazu oraz spełnia normy profesjonalnych fotografów.

Pytanie 5

Określ minimalną ilość ujęć tego samego obiektu, koniecznych do wykonania fotografii w technice High Dynamic Range.

A. 5÷6 ujęć
B. 0÷2 ujęć
C. 2÷3 ujęć
D. 4÷5 ujęć
Odpowiedź 2÷3 ujęć jest poprawna, ponieważ technika High Dynamic Range (HDR) polega na połączeniu kilku zdjęć tego samego obiektu, wykonanych przy różnych ustawieniach ekspozycji. W praktyce oznacza to, że potrzeba minimum dwóch do trzech ujęć, aby uzyskać pełen zakres tonalny od najciemniejszych do najjaśniejszych partii obrazu. Przyjmuje się, że jedno zdjęcie wykonane z prawidłowym naświetleniem uchwyci jedynie szczegóły w średnich tonach, podczas gdy inne zdjęcia o różnych czasach naświetlania pozwalają na uchwycenie detali w cieniach i światłach. Na przykład, jedno zdjęcie może być poprawnie naświetlone dla jasnych fragmentów sceny, drugie dla ciemnych, a trzecie może być prześwietlone, aby zarejestrować detale w najjaśniejszych partiach. W praktyce wykorzystanie HDR ma na celu stworzenie zdjęcia o znacznie szerszym zakresie dynamiki, co jest szczególnie przydatne w fotografii krajobrazowej, architektonicznej oraz w sytuacjach z trudnym oświetleniem. Dobre praktyki w HDR obejmują użycie statywu dla zapewnienia stabilności oraz użycie programów graficznych do łączenia zdjęć, co pozwala na uzyskanie najlepszego możliwego efektu końcowego.

Pytanie 6

Wykonanie portretu rodzinnego pięcioosobowej grupy wymaga oświetlenia rozproszonego z zastosowaniem

A. softboxu z wrotami.
B. srebrnej blendy.
C. transparentnych parasolek.
D. stożkowego tubusu.
Transparentne parasolki to naprawdę jeden z najczęściej używanych modyfikatorów światła przy fotografowaniu większych grup, szczególnie w warunkach studyjnych. Ich główną zaletą jest to, że pozwalają uzyskać bardzo miękkie, rozproszone światło, które łagodnie obejmuje wszystkich uczestników zdjęcia, eliminując mocne cienie na twarzach. Z mojego doświadczenia wynika, że przy portretach rodzinnych właśnie taki efekt jest najbardziej pożądany, bo każdy członek rodziny jest równomiernie oświetlony, a skóra wygląda naturalnie. Parasolka transparentna działa trochę jak ogromny dyfuzor — światło przechodzi przez materiał, rozprasza się i otacza fotografowane osoby, co daje bardzo przyjazny klimat zdjęcia. W branży często mówi się, że tego typu oświetlenie pozwala wydobyć naturalność i spontaniczność na rodzinnych fotografiach, a przy pięcioosobowej grupie szczególnie widać różnicę w komforcie pracy. Dodatkowo, korzystanie z transparentnych parasolek jest proste, nie wymaga zaawansowanego sprzętu i daje powtarzalne efekty, co doceniają zarówno profesjonaliści, jak i osoby dopiero zaczynające przygodę z fotografią portretową. W praktyce, jeśli zależy nam na naturalności, miękkim świetle i braku ostrych przejść tonalnych, parasolka transparentna to wybór w punkt.

Pytanie 7

Aby uzyskać efekt oświetlenia konturowego, należy oświetlić fotografowany obiekt z jakiego kierunku?

A. przednie
B. tylne
C. górne
D. górno-boczne
Oświetlenie konturowe jest techniką, która ma na celu podkreślenie kształtu i tekstury obiektu poprzez kontrast między światłem a cieniem. Zastosowanie oświetlenia tylnego pozwala na uzyskanie efektu halo, który nie tylko definiuje kontury, ale również dodaje głębi i trójwymiarowości. W praktyce, jeśli fotografujesz portret, światło umieszczone za obiektem tworzy delikatną poświatę wokół krawędzi, co może efektywnie oddzielić osobę od tła. Ta technika jest powszechnie stosowana w fotografii mody oraz produktowej, gdzie ważne jest, aby obiekt wyglądał atrakcyjnie i wyróżniał się na tle. Dobrym przykładem zastosowania oświetlenia tylnego jest sesja zdjęciowa w plenerze podczas zachodu słońca, gdzie naturalne światło wprowadza ciepłe odcienie, podkreślając kontury postaci. Warto pamiętać, że umiejętne wykorzystanie różnych źródeł światła, zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki, może znacząco wpłynąć na jakość finalnego obrazu. Zastosowanie tej techniki powinno być zgodne z zasadami sztuki fotograficznej i uwzględniać właściwe ustawienie parametrów aparatu, takich jak czas naświetlania i przysłona, co pozwoli na uzyskanie pożądanych efektów.

Pytanie 8

Pomiaru światła padającego dokonuje się światłomierzem umieszczonym przed fotografowanym obiektem skierowanym w stronę

A. tła.
B. aparatu.
C. źródła światła.
D. modela.
Pomiar światła padającego światłomierzem to jedno z podstawowych i najważniejszych zadań w fotografii, szczególnie gdy zależy nam na naturalnym odwzorowaniu jasności sceny. Prawidłowa technika polega na tym, że światłomierz umieszcza się bardzo blisko fotografowanego obiektu (np. modela), ale urządzenie skierowane jest w stronę aparatu, a nie źródła światła czy tła. Dzięki temu światłomierz rejestruje ilość światła, która faktycznie dociera do obiektu z perspektywy aparatu, czyli dokładnie tak, jak to „widzi” matryca czy film. To pozwala na uzyskanie poprawnej ekspozycji bez względu na kolor czy poziom odbicia światła przez tło lub skórę modela. W praktyce taki pomiar stosuje się np. w fotografii portretowej w studio, gdzie precyzja światła jest kluczowa – wystarczy przyłożyć światłomierz do twarzy modela i skierować go dokładnie tam, gdzie stoi aparat. Moim zdaniem to rozwiązanie dużo bardziej niezawodne niż pomiar światła odbitego, bo eliminuje wpływ jasnych lub ciemnych elementów w kadrze. W profesjonalnych sesjach to wręcz standard: światłomierz skierowany w stronę aparatu i gotowe – ekspozycja będzie idealna. Warto o tym pamiętać, bo taka technika znacząco ogranicza ilość błędów przy pracy z różnymi typami oświetlenia, zarówno sztucznym, jak i naturalnym. Przy okazji, jeśli trafisz na starsze podręczniki fotograficzne – tam też znajdziesz potwierdzenie tej zasady.

Pytanie 9

Charakterystycznym elementem oświetlenia przy użyciu światła miękko rysującego jest osiągnięcie efektu

A. mocnych, głębokich cieni oraz jasnych świateł
B. wyraźnego kontrastu i ostrych konturów cienia
C. małego kontrastu i delikatnego cienia
D. wąskiego, intensywnego, wyraźnie zarysowanego cienia
Odpowiedź o małym kontraście i delikatnym cieniu jest naprawdę trafna. To światło, które jest miękkie, pochodzi z szerokiego i rozproszonego źródła, co sprawia, że cienie są mniej ostre. Taki typ oświetlenia świetnie sprawdza się w portretach, bo daje naturalny, przyjemny wygląd skóry. Przykładowo, używając softboxów lub parasoli w fotografii, możemy uzyskać miłe, subtelne cienie, które pozytywnie wpływają na estetykę zdjęć. Dobrze jest pamiętać, że równomierne oświetlenie pomaga ukryć niedoskonałości skóry i tworzy przyjemną atmosferę, co jest szczególnie ważne w fotografii mody. Wnętrza też można ładnie oświetlić lampami LED z dyfuzorami, co tworzy przytulny klimat, pasujący do zasad projektowania przestrzeni.

Pytanie 10

Podczas wykonywania zdjęcia owoców na tle koszyka zachowując ostry pierwszy i drugi plan ustalono parametry ekspozycji: – czas naświetlania 1/30 s – przysłona f/8 W celu uzyskania rozmytego tła, przy zachowaniu takiej samej ilości światła padającego na matrycę, należy ustawić parametry:

A. 1/125 s, f/5,6
B. 1/250 s, f/2,8
C. 1/250 s, f/5,6
D. 1/60 s, f/22
Dobrze wybrana odpowiedź, bo właśnie takie parametry pozwolą uzyskać rozmyte tło, zachowując tę samą ekspozycję. Jeśli chcesz mieć rozmyte tło (czyli płytką głębię ostrości), musisz otworzyć przysłonę – czyli wybrać niższą liczbę f, w tym przypadku f/2,8. To jest standardowa praktyka w fotografii portretowej czy produktowej, kiedy chcesz, żeby główny motyw był ostry, a tło miękko się rozmywało. Ale, żeby zdjęcie nie wyszło prześwietlone (bo więcej światła wpada przez szeroko otwartą przysłonę), trzeba skrócić czas naświetlania – i właśnie stąd 1/250 s. W praktyce to jest typowy kompromis – balans światła między przysłoną i czasem ekspozycji zawsze musi się zgadzać, żeby nie „przepalić” lub nie „niedoświetlić” zdjęcia. Ustalając ekspozycję, korzysta się z tzw. zasady wzajemności – jeżeli otwierasz przysłonę o dwa stopnie (np. z f/8 na f/2,8), to czas skracasz o tyle samo stopni (w tym przypadku z 1/30 s do 1/250 s). Moim zdaniem to bardzo praktyczna umiejętność – szybko dobierać parametry zależnie od efektu, jaki chcesz osiągnąć. Fotografowie często automatycznie to wyliczają, ale dobrze jest zrozumieć, co się dzieje „pod maską”. W większości aparatów cyfrowych można to zrobić manualnie lub korzystać z trybu preselekcji przysłony, ale świadomość, jak te ustawienia wpływają na zdjęcie, daje dużo większą kontrolę i kreatywność.

Pytanie 11

Jakie właściwości użytkowe wielkoformatowego aparatu miechowego umożliwiają korygowanie zniekształceń perspektywicznych w fotografii budynków?

A. Wyciąg miecha
B. Wymienialne obiektywy
C. Rodzaj rejestrowanego obrazu
D. Kąt nachylenia czołówki i matówki
Pozostałe odpowiedzi są związane z funkcjami aparatów miażdżących, ale nie dotyczą korekcji zniekształceń perspektywy. Format obrazu może być ważny dla jakości zdjęcia, ale nie zmienia tego, jak perspektywa wygląda na fotce. Jaki film czy matryca są używane, to bardziej wpływa na rozdzielczość, a nie na perspektywę. Wyciąg miecha też nie poprawia perspektywy, bardziej chodzi o różne odległości ogniskowe i głębię ostrości. Na koniec, wymienne obiektywy mogą mieć inne ogniskowe, ale to nie jest rozwiązanie dla problemów z perspektywą. W architekturze kluczowe jest zrozumienie, że perspektywa to kwestia geometrii aparatu. Czasami mylimy różne sprzęty z ich funkcjami, co może prowadzić do nieporozumień.

Pytanie 12

Czym jest kompozycja w fotografii?

A. pokazanie dysharmonii w obrazie
B. chaotyczny układ konstrukcji przestrzennych
C. losowy, przypadkowy układ elementów
D. harmonijny układ elementów tworzących spójną całość na płaszczyźnie
Kompozycja w fotografii odnosi się do harmonijnego układu elementów, który tworzy spójną całość na płaszczyźnie obrazu. Właściwa kompozycja jest kluczowa dla przyciągnięcia uwagi widza oraz dla efektywnego przekazywania zamysłu artystycznego fotografa. Przykładem zastosowania kompozycji jest zasada trójpodziału, która dzieli obraz na dziewięć równych części, co pomaga w umiejscowieniu najważniejszych elementów w punktach przecięcia linii. W praktyce, umieszczając obiekt w jednym z tych punktów, można osiągnąć bardziej zrównoważony i interesujący kadr. Kolejnym przykładem jest wykorzystanie linii prowadzących, które prowadzą wzrok widza w kierunku głównego tematu zdjęcia. Dobrze zaplanowana kompozycja nie tylko wzmacnia estetykę fotografii, ale także ułatwia widzowi zrozumienie przekazu oraz kontekstu obrazu, co jest zgodne z dobrą praktyką w fotografii artystycznej.

Pytanie 13

Jakiego trybu pomiaru ekspozycji należy użyć w aparacie cyfrowym, aby ocenić natężenie światła na całej powierzchni kadru?

A. Centralnie ważony
B. Punktowy w polu AF
C. Matrycowy
D. Punktowy
Wybór innego trybu pomiaru światła często prowadzi do nieporozumień w kontekście uzyskiwania właściwych ustawień ekspozycji. Tryb matrycowy, mimo że popularny, jest bardziej złożony, gdyż analizuje światło w całym kadrze i stara się znaleźć równowagę, co może prowadzić do błędnych decyzji w sytuacjach, gdy w kadrze występują mocno kontrastujące obszary. Może to skutkować niedoświetleniem lub prześwietleniem kluczowych elementów, zwłaszcza gdy są one bliskie krawędzi obrazu, a nie w centrum. Z kolei tryby punktowe, zarówno w polu AF, jak i ogólnie, są bardziej precyzyjne, lecz ich zastosowanie ogranicza się do pomiaru jednego, niewielkiego obszaru kadru, co nie zawsze oddaje atmosferę całej sceny. Wybierając punktowy pomiar, łatwo o błędy, gdyż skupiając się na niewielkim fragmencie, możemy pominąć ważne uwarunkowania oświetleniowe w innych częściach kadru. Błędem jest również nieodpowiednie dobieranie trybu pomiaru do kontekstu fotografii, co może zniweczyć efekt końcowy. Dlatego kluczowe jest zrozumienie, kiedy i jak korzystać z poszczególnych trybów, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Pytanie 14

Przy tworzeniu planu sesji zdjęciowej do fotografowania w technice wysokiego klucza, co należy wziąć pod uwagę?

A. jasne tło, oświetlenie skierowane
B. ciemne tło, oświetlenie skierowane
C. jasne tło, oświetlenie rozproszone
D. ciemne tło, oświetlenie rozproszone
Fotografia w technice wysokiego klucza charakteryzuje się jasnymi, dobrze oświetlonymi obrazami, w których dominują jasne tony. Wybór jasnego tła jest kluczowy, ponieważ pomaga w uzyskaniu efektu lekkości i przestronności, który jest istotny w tej technice. Oświetlenie rozproszone, które można osiągnąć na przykład poprzez użycie softboxów lub parasoli, pozwala na uzyskanie delikatnych cieni oraz równomierne oświetlenie obiektu. Dzięki temu, przejrzystość i detale w zdjęciach są lepiej widoczne, co jest szczególnie ważne w fotografii portretowej czy produktowej. Przykładem zastosowania tej techniki może być fotografia ślubna, gdzie ważne jest uchwycenie radosnych chwil w jasnej i przyjemnej atmosferze. Wybierając oświetlenie i tło, zawsze należy pamiętać o harmonii między nimi, co pozwoli na uzyskanie estetycznych i profesjonalnych efektów. W praktyce, technika ta jest powszechnie wykorzystywana w komercyjnej fotografii, na przykład w reklamach, gdzie jasność obrazu przyciąga uwagę potencjalnych klientów.

Pytanie 15

Jaką ogniskową powinien mieć obiektyw, aby najlepiej wykonać zdjęcie grupowe w niewielkim pomieszczeniu?

A. 50 mm
B. 18 mm
C. 120 mm
D. 80 mm
Wybór obiektywu o ogniskowej 18 mm do zdjęcia grupowego w małym pomieszczeniu jest optymalny, ponieważ pozwala na uchwycenie szerszego kadru, co jest niezbędne w ograniczonej przestrzeni. Obiektywy szerokokątne, takie jak 18 mm, są idealne do fotografii grupowej, ponieważ umożliwiają zbliżenie się do obiektów, jednocześnie zachowując ich pełny kontekst w kadrze. Użycie takiego obiektywu pozwala na właściwe ułożenie wszystkich uczestników zdjęcia oraz na uniknięcie problemów z obcinaniem krawędzi postaci. Dobrą praktyką przy fotografowaniu grup w małych pomieszczeniach jest również stosowanie wysokiej jakości obiektywów, które minimalizują zniekształcenia obrazu, co jest typowe dla tańszych szerokokątnych konstrukcji. Warto zwrócić uwagę na techniki takie jak ustawienie aparatu na poziomie oczu oraz odpowiednie rozplanowanie osób w kadrze, co dodatkowo zwiększa estetykę zdjęcia.

Pytanie 16

Trójpodział kadru w fotografii to podział

A. pozwalający na wyznaczenie mocnych elementów w obrazie.
B. zdjęcia na trzy części.
C. na plany pierwszy, drugi oraz trzeci.
D. na plany ogólny, średni i zbliżony.
Podział kadru na trzy obrazy, plany pierwszy, drugi i trzeci czy też plany ogólny, średni i zbliżenie to koncepcje, które mogą mylnie sugerować, że trójpodział kadru opiera się na fizycznym podziale zdjęcia na mniejsze sekcje. W rzeczywistości, trójpodział to bardziej złożona zasada kompozycji, która nie skupia się na ilości obrazów, ale na ich rozmieszczeniu i interakcji w jednym kadrze. Rozumienie trójpodziału jako podziału na plany może prowadzić do błędnych praktyk w fotografii, ponieważ plany te odnoszą się do perspektywy i głębi obrazu, a nie do jego kompozycji. Niekiedy fotograficy mogą nieświadomie unikać mocnych punktów, co sprawia, że ich zdjęcia stają się mniej angażujące i trudniejsze do analizy wizualnej. Ponadto, koncentrowanie się jedynie na technice podziału kadru na plany może ograniczać kreatywność, gdyż nie uwzględnia innych elementów kompozycyjnych, takich jak linie prowadzące, symetria czy balans, które są kluczowe w tworzeniu estetycznych obrazów. Warto zatem zgłębić te zasady i praktykować ich zastosowanie w różnych kontekstach fotograficznych, aby uzyskać pełniejsze zrozumienie ich wpływu na kompozycję i ostateczny efekt wizualny.

Pytanie 17

Do wykonania zdjęcia użyto oświetlenia

Ilustracja do pytania
A. konturowego.
B. przedniego.
C. przednio-górnego.
D. boczno-górnego.
Odpowiedź boczno-górnego oświetlenia jest poprawna, ponieważ na podstawie analizy zdjęcia można zauważyć, że cienie skierowane są w dół i lekko na bok. Taki układ oświetlenia sugeruje, że źródło światła znajduje się na poziomie boku obiektów oraz nieco powyżej nich. To podejście jest często stosowane w fotografii portretowej oraz produktowej, gdzie kluczowe jest uzyskanie trójwymiarowego efektu poprzez odpowiednie modelowanie światłem. W praktyce, oświetlenie boczno-górne pozwala na uzyskanie naturalnych cieni, co podkreśla fakturę i detale obiektów. W branży fotograficznej standardem jest korzystanie z takich układów oświetleniowych, aby uzyskać bardziej złożony i interesujący obraz. Warto również wspomnieć, że techniki takie jak wykorzystanie softboxów lub reflektorów mogą wzmocnić efekty bocznego oświetlenia, co jest standardową praktyką w studiach fotograficznych.

Pytanie 18

Wskaź zestaw najbardziej odpowiedni do wykonania zdjęcia modelki w stylu high-key?

A. Jasne tło, jasne odzienie modelki, miękkie rozproszone światło
B. Ciemne tło, jasne odzienie modelki, ostre skierowane światło
C. Ciemne tło, ciemne odzienie modelki, miękkie rozproszone światło
D. Wielobarwne tło, jasne odzienie modelki, ostre skierowane światło
Odpowiedź, która wskazuje na jasne tło, jasne ubranie modelki i miękkie rozproszone światło, jest prawidłowa, ponieważ technika high-key polega na uzyskaniu jasnego, często wręcz eterycznego efektu w fotografii. W tej technice dąży się do minimalizacji cieni i uzyskania jednorodnego, jasnego tła, co doskonale osiąga się dzięki jasnemu tłu oraz jasnym kolorom ubioru modelki. Miękkie rozproszone światło, które można uzyskać na przykład za pomocą softboxów, sprawia, że światło pada na modelkę w sposób łagodny, eliminując ostre cienie i tworząc wrażenie delikatności. Warto zauważyć, że w praktyce takie ustawienie oświetlenia jest szczególnie popularne w portretach, sesjach modowych czy zdjęciach dziecięcych, gdzie pożądany jest efekt radosny i lekki. Technika ta nie tylko podkreśla urodę modelki, ale również może być stosowana w reklamie produktów, które mają kojarzyć się z pozytywnymi emocjami. W standardach fotograficznych high-key wprowadza się również elementy postprodukcji, gdzie zwiększa się jasność i kontrast, zachowując jednakże delikatność obrazu.

Pytanie 19

Jaka technika pozwala na uzyskanie jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości kolorów w fotografii produktowej?

A. zastosowanie techniki HDR i zwiększonego nasycenia kolorów
B. fotografowanie z kartą wzorcową kolorów i kalibracja w postprodukcji
C. wykonanie zdjęć w trybie monochromatycznym i późniejsze kolorowanie
D. użycie filtrów polaryzacyjnych i światła ciągłego
Fotografowanie z kartą wzorcową kolorów oraz kalibracja w postprodukcji to kluczowy proces w osiąganiu realistycznych i dokładnych kolorów w fotografii produktowej. Karta wzorcowa, zazwyczaj zawierająca różne odcienie kolorów, pozwala na uchwycenie i późniejszą korekcję kolorów w programach graficznych. Dzięki temu, można precyzyjnie zidentyfikować różnice między rzeczywistymi barwami a tymi, które zostały uchwycone przez aparat. Postprodukcja, w której wykorzystuje się oprogramowanie do edycji zdjęć, jest niezbędna do dostosowania kolorów, aby były zgodne z rzeczywistością, co jest szczególnie istotne w marketingu produktów. W praktyce, odpowiednie ustawienie balansu bieli oraz zastosowanie profili kolorów w programach jak Adobe Lightroom czy Photoshop, umożliwia uzyskanie efektów, które są bardziej przyjazne dla oka i bardziej wiarygodne dla potencjalnych klientów. Dlatego technika ta jest niezwykle cenna w branży fotografii komercyjnej, gdzie dokładność kolorów ma kluczowe znaczenie dla sprzedaży.

Pytanie 20

Aby zrobić zdjęcia w zakresie promieniowania podczerwonego, potrzebny jest filtr

A. IR i film czuły na promieniowanie długofalowe
B. jasnoczerwony i film ortochromatyczny
C. UV i film czuły na promieniowanie długofalowe
D. IR i film ortochromatyczny
Odpowiedź 'IR i film czuły na promieniowanie długofalowe' jest poprawna, ponieważ do wykonywania zdjęć w promieniowaniu podczerwonym konieczne jest wykorzystanie zarówno filtra podczerwonego (IR), jak i filmu, który jest odpowiednio czuły na dłuższe fale elektromagnetyczne. Filtry IR są zaprojektowane tak, aby przepuszczać tylko promieniowanie podczerwone, blokując jednocześnie większość widzialnego światła, co pozwala na uzyskanie obrazu, który eksponuje różnice temperatur i innych właściwości materiałów niewidocznych w świetle widzialnym. Przykłady zastosowań takich zdjęć obejmują detekcję ciepła w inspekcjach budowlanych, monitoring środowiskowy, a także w zastosowaniach medycznych, takich jak ocena stanów zapalnych. W kontekście standardów branżowych, przy wykonywaniu zdjęć w podczerwieni istotne jest przestrzeganie zasad dotyczących kalibracji sprzętu oraz interpretacji wyników. Dobrą praktyką jest stosowanie systemów, które są certyfikowane do pracy w określonych zakresach fal, co zapewnia wysoką jakość i wiarygodność uzyskanych danych.

Pytanie 21

Wskaż odpowiednią zależność pomiędzy obrazem a jego histogramem.

Ilustracja do pytania
A. B.
B. D.
C. A.
D. C.
Odpowiedź A jest trafiona, bo histogram obrazu faktycznie pokazuje, jak rozkładają się intensywności pikseli w danym zdjęciu. W tym przypadku, jak mamy jasne tło i ciemny prostokąt, w histogramie pojawiają się dwa konkretne piki. Ten niższy odnosi się do ciemnego prostokąta, a ten wyższy to jasne tło. Taki rozkład intensywności jest typowy, gdy w obrazach mamy wyraźne kontrasty kolorystyczne. To jest przydatne w różnych dziedzinach, jak medycyna czy sztuka. Na przykład, w diagnostyce obrazowej, takiej jak zdjęcia rentgenowskie, analiza histogramów pomaga wykryć jakieś anomalie. Warto rozumieć te zależności, bo skuteczne przetwarzanie obrazów często zależy od tego, jak dobrze potrafimy czytać histogramy.

Pytanie 22

Efekt mory na zdjęciach cyfrowych pojawia się najczęściej przy fotografowaniu

A. obiektów ruchomych przy długim czasie ekspozycji
B. jasnych powierzchni z odbiciami światła
C. regularnych wzorów tekstylnych i architektonicznych
D. zachodu słońca z użyciem filtrów neutralnych
Fotografowanie jasnych powierzchni z odbiciami światła może generować różne problemy, jak na przykład prześwietlenia czy zniekształcenia kolorów, ale nie jest to przyczyna efektu mory. Odbicia światła mają tendencję do wprowadzania trudności w balansie bieli oraz w ogólnym zarządzaniu kontrastem obrazu, co może skutkować utratą detali, jednak nie tworzą one charakterystycznych wzorów interferencyjnych, które definiują moiré. Zachód słońca z użyciem filtrów neutralnych to technika, która ma na celu regulację ekspozycji i poprawę kolorystyki zdjęcia, ale nie wpływa na wystąpienie efektu moiré. Natomiast obiekty ruchome przy długim czasie ekspozycji prowadzą do rozmycia ruchu, co jest zupełnie innym zjawiskiem. Wynika to z niezdolności aparatu do uchwycenia ostrości na obiektach w ruchu, co skutkuje rozmyciem, a nie interferencjami. Często błędnym wnioskiem jest utożsamienie wszystkich problemów z obrazem z efektem mory, co prowadzi do błędnej identyfikacji przyczyn problemu. W rzeczywistości, zrozumienie różnorodności efektów i ich przyczyn jest kluczowe dla każdego fotografa, aby skutecznie unikać takich pułapek w swojej pracy.

Pytanie 23

Największe zniekształcenie w obrazie portretowym (przy założonej stałej odległości od obiektu) można osiągnąć, używając

A. obiektywu długoogniskowego
B. obiektywu standardowego
C. teleobiektywu
D. obiektywu szerokokątnego
Obiektyw szerokokątny to rodzaj obiektywu, który charakteryzuje się dużym kątem widzenia oraz krótką ogniskową. Przy fotografii portretowej, gdy osoba znajduje się blisko obiektywu, zastosowanie obiektywu szerokokątnego może prowadzić do zniekształcenia proporcji twarzy i ciała, co jest często niepożądane w tradycyjnych portretach. W praktyce zniekształcenia te objawiają się powiększeniem elementów znajdujących się najbliżej obiektywu, takich jak nos czy podbródek, podczas gdy odleglejsze części, jak uszy, mogą wydawać się mniejsze. To zjawisko jest szczególnie widoczne, gdy obiektyw ma ogniskową poniżej 35 mm. Użycie obiektywu szerokokątnego w portretach może być jednak ciekawym narzędziem artystycznym, kiedy celem jest uzyskanie efektu dramatycznego lub ekspresyjnego. Ważne jest, aby wiedzieć, jak umiejętnie stosować ten typ obiektywu, by osiągnąć zamierzony efekt wizualny, ale w standardowej fotografii portretowej, gdzie proporcje są kluczowe, obiektyw standardowy lub teleobiektyw często będzie lepszym wyborem.

Pytanie 24

W fotografii produktowej odbite lustrzane powierzchnie najlepiej fotografować przy użyciu

A. namiotu bezcieniowego i kontrolowanego odbicia kolorowych powierzchni
B. mocnego, punktowego światła skierowanego bezpośrednio na produkt
C. obiektywu szerokokątnego z małej odległości
D. filtru polaryzacyjnego eliminującego wszystkie odbicia
W przypadku fotografii produktowej, błędne jest myślenie, że mocne, punktowe światło skierowane bezpośrednio na produkt daje najlepsze efekty. Takie podejście często prowadzi do prześwietlenia i wypalenia szczegółów, zwłaszcza na połyskliwych powierzchniach. Dodatkowo, zbyt intensywne światło może generować nieestetyczne cienie i odbicia, które utrudniają postrzeganie produktu. Fotografowanie z użyciem filtru polaryzacyjnego, choć wydaje się być dobrym pomysłem, w rzeczywistości może uniemożliwić uzyskanie pożądanych efektów, eliminując wszystkie odbicia, łącznie z tymi, które mogą podkreślić walory produktu. Co więcej, obiektyw szerokokątny używany z małej odległości może zniekształcać obraz, co jest szczególnie problematyczne, gdy chodzi o szczegóły produktu. W praktyce, obiektywy szerokokątne mogą wprowadzać efekt winietowania oraz deformować krawędzie, co w szczególności jest niepożądane w przypadku fotografii produktowej. Te wszystkie błędy są wynikiem niewłaściwego zrozumienia, jak różne źródła światła i techniki fotografowania wpływają na końcowy efekt wizualny. Właściwe podejście do fotografii produktowej wymaga przemyślenia oświetlenia i technik, aby uzyskać obraz, który skutecznie przyciągnie uwagę klientów.

Pytanie 25

Fotografię wykonano z wykorzystaniem oświetlenia

Ilustracja do pytania
A. tylnego
B. bocznego.
C. górnego.
D. przedniego.
Rozważając inne źródła oświetlenia, warto zaznaczyć, dlaczego wskazane odpowiedzi nie są właściwe. Oświetlenie boczne, uznawane za jeden z klasycznych sposobów oświetlenia, wprowadza cienie na obiekcie, co może być atrakcyjne, ale nie tworzy efektu podświetlenia. Taki rodzaj oświetlenia jest często używany do uwydatnienia faktur i szczegółów, co jest zupełnie innym efektem niż ten uzyskany z oświetleniem tylnym. Oświetlenie górne, z kolei, zazwyczaj prowadzi do silnych cieni podnoszących kontrast w dolnych partiach obiektów, co nie koresponduje z tym, co możemy zaobserwować na zdjęciu. Zastosowanie górnego oświetlenia jest często związane z fotografowaniem osób, gdzie dąży się do zminimalizowania cieni na twarzy, co jest przeciwieństwem efektu uzyskanego w tym przypadku. Przechodząc do oświetlenia przedniego, również nie tworzy ono tego samego efektu; może prowadzić do spłaszczenia obrazu, eliminując głębię i dynamikę, co jest niepożądane w kontekście tego zdjęcia. W praktyce, błędne wnioski mogą wynikać z niepełnego zrozumienia funkcji i zastosowania różnych źródeł światła, co jest kluczowe w fotografii. Istotne jest zrozumienie, że wybór źródła światła wpływa na każdy aspekt obrazu, od kolorystyki po emocjonalny odbiór, a nieprawidłowe zrozumienie tych zasad może prowadzić do zgoła innych rezultatów, niż zamierzano.

Pytanie 26

W aparatach cyfrowych symbol „A (Av)” oznacza

A. tryb manualny.
B. automatykę programową.
C. automatykę z preselekcją czasu.
D. automatykę z preselekcją przysłony.
Symbol „A (Av)” w aparatach cyfrowych oznacza tryb automatyki z preselekcją przysłony i jest to bardzo ważny tryb, zwłaszcza dla osób, które chcą twórczo kontrolować głębię ostrości na zdjęciach. W tym trybie fotograf decyduje, jaką wartość przysłony ustawić, a aparat automatycznie dobiera odpowiedni czas naświetlania, żeby ekspozycja była prawidłowa. To rozwiązanie jest niezwykle popularne wśród fotografów portretowych czy krajobrazowych, bo dzięki zmianie przysłony można wpływać na rozmycie tła albo uzyskanie ostrości na całej scenie. Bardzo wygodne, gdy nie chce się za każdym razem myśleć o parametrach ekspozycji, a zależy nam głównie na efekcie wizualnym – na przykład na miękko rozmytym tle za osobą. Moim zdaniem ten tryb daje fajny kompromis: z jednej strony użytkownik decyduje o ważnym parametrze kreatywnym, a z drugiej aparat sam dba o techniczne szczegóły. W branży fotograficznej uznaje się to za standardową praktykę, a praktycznie każdy aparat – od lustrzanek po bezlusterkowce czy nawet zaawansowane kompakty – ma właśnie taki tryb. Warto się go nauczyć na pamięć, bo na sesjach zdjęciowych to prawdziwy „game changer”. Ciekawostka: w Canonach tryb ten nazywa się Av, natomiast w Nikonach zwykle tylko „A”.

Pytanie 27

Na zdjęciu wykorzystano perspektywę

Ilustracja do pytania
A. kulisową.
B. topograficzną.
C. pasową.
D. zbieżną.
Dobra robota! Zobacz, na tym zdjęciu widać linie, które zdają się schodzić w jednym punkcie na horyzoncie. To jest właśnie ta perspektywa zbieżna, która sprawia, że wszystko wygląda realistycznie. Wiesz, w architekturze i sztuce to jest mega ważne, bo pozwala uzyskać głębię w obrazach. Architekci często z tego korzystają, żeby pokazać, jak budynki będą wyglądały w rzeczywistości. A artyści w malarstwie? Oni też lubią tę technikę, bo kierują wzrok widza tam, gdzie chcą. Takie zrozumienie perspektywy zbieżnej jest naprawdę przydatne w wielu dziedzinach, jak fotografia czy projektowanie, bo przestrzeń musi być przedstawiona w sposób przemyślany.

Pytanie 28

Jaką kompozycję zastosowano na zamieszczonym zdjęciu?

Ilustracja do pytania
A. Symetryczną.
B. Zamkniętą.
C. Otwartą.
D. Pionową.
Odpowiedź otwarta jest prawidłowa, ponieważ odnosi się do kompozycji, która charakteryzuje się brakiem wyraźnych granic i ograniczeń. W kontekście przedstawionego na zdjęciu krajobrazu górskiego, elementy kompozycyjne, takie jak szczyty gór, doliny czy niebo, są rozmieszczone w taki sposób, że sugerują kontynuację poza ramy kadru. Tego rodzaju kompozycja zachęca widza do interakcji z obrazem i wywołuje wrażenie przestrzeni, która jest częścią większego kontekstu. Praktyczne zastosowanie kompozycji otwartej można zaobserwować w fotografii krajobrazowej, gdzie artyści starają się uchwycić naturalne piękno otoczenia, unikając sztucznych ograniczeń. W standardach fotografii, kompozycja otwarta jest często stosowana w celu wzbudzenia emocji i zaangażowania widza, co jest szczególnie istotne w pracy z tematami przyrody. Dodatkowo, zdjęcia takie często korzystają z reguły trójpodziału, gdzie kluczowe elementy są rozmieszczone na liniach podziału, co jeszcze bardziej potęguje wrażenie otwartości i dynamiki obrazu.

Pytanie 29

Wskaź przestrzenie kolorów uporządkowane rosnąco pod względem liczby odwzorowanych barw?

A. sRGB, ProPhoto RGB, Adobe RGB
B. sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB
C. Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB
D. ProPhoto RGB, Adobe RGB, sRGB
Odpowiedź sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB jest poprawna, ponieważ te trzy przestrzenie barw różnią się liczbą odwzorowywanych odcieni, a ich układ rośnie. sRGB to standardowa przestrzeń kolorów używana w Internecie i w większości urządzeń wyświetlających, która obejmuje ograniczoną gamę kolorów, co czyni ją najbardziej podstawową z tych trzech. Adobe RGB oferuje szerszą gamę kolorów, co czyni ją bardziej odpowiednią dla profesjonalnych zastosowań w grafice i fotografii, szczególnie tam, gdzie ważne jest odwzorowanie detali w kolorach. ProPhoto RGB, z kolei, ma najszerszą gamę kolorów, zdolną do odwzorowania niezwykle bogatych odcieni, co czyni ją idealną dla profesjonalnych fotografów i artystów, którzy potrzebują pełnej gamy kolorystycznej w swoich projektach. Użycie tych przestrzeni barw w odpowiednich kontekstach zapewnia nie tylko lepszą jakość wizualną, ale także zgodność z profesjonalnymi standardami branżowymi dla edycji i prezentacji obrazów. W praktyce, wybór odpowiedniej przestrzeni barw ma kluczowe znaczenie przy pracy z różnorodnymi mediami oraz przy gwarantowaniu, że kolory będą poprawnie wyświetlane na różnych urządzeniach.

Pytanie 30

Trójkąt ekspozycji w fotografii to pojęcie opisujące zależność między

A. czasem naświetlania, liczbą przysłony, natężeniem oświetlenia.
B. czasem naświetlania, liczbą przysłony, czułością detektora obrazu.
C. czasem naświetlania, matrycą, czułością detektora obrazu.
D. czasem naświetlania, obiektywem, czułością detektora obrazu.
Trójkąt ekspozycji w fotografii to absolutna podstawa, jeśli chce się mieć pełną kontrolę nad wyglądem zdjęcia. Składa się z trzech elementów: czasu naświetlania (ang. shutter speed), liczby przysłony (aperture, f/), oraz czułości detektora obrazu, czyli ISO. Te trzy parametry są ze sobą powiązane – jak manipulujesz jednym, musisz skorygować pozostałe, żeby zdjęcie nie wyszło ani za jasne, ani za ciemne. Z mojego doświadczenia wynika, że największą frajdę daje eksperymentowanie z nimi, bo np. zmniejszając czas naświetlania, możesz zamrozić ruch, ale wtedy musisz albo otworzyć przysłonę bardziej, albo podkręcić ISO. Z kolei przysłona nie tylko wpływa na ilość światła, ale też reguluje głębię ostrości – to ona pozwala rozmyć tło (super przy portretach!) albo wszystko wyostrzyć (krajobrazy). ISO natomiast podkręca się, gdy brakuje światła, ale większe ISO to niestety często więcej szumów na zdjęciu. Fajnie, jak się oswoisz z tymi pojęciami, bo łatwiej wtedy przewidzieć efekt końcowy i dostosować się do warunków. W profesjonalnej fotografii manualna kontrola nad trójkątem ekspozycji to w sumie taki standard, bo pozwala osiągnąć dokładnie taki klimat, jaki się chce. Dla mnie to zdecydowanie jedna z najbardziej kreatywnych części fotografowania.

Pytanie 31

Wykonanie zdjęcia złotej biżuterii w skali odwzorowania 5:1 wymaga zgromadzenia na planie zdjęciowym

A. aparatu z obiektywem makro, kolumny reprodukcyjnej, lamp studyjnych z tubusem.
B. aparatu z obiektywem długooogniskowym, kolumny reprodukcyjnej, lamp studyjnych z tubusem.
C. aparatu z obiektywem makro, namiotu bezcieniowego, lamp studyjnych z softboksami.
D. aparatu z obiektywem długooogniskowym, namiotu bezcieniowego, lamp studyjnych z softboksami.
Wydaje się, że wiele osób zakłada, iż do fotografowania biżuterii wystarczy po prostu długooogniskowy obiektyw i odpowiednie oświetlenie, jednak to spore uproszczenie. Fotografowanie w skali odwzorowania 5:1 wymaga naprawdę specyficznego sprzętu, głównie ze względu na ogromne powiększenie i bardzo małą głębię ostrości. Obiektyw długooogniskowy sam z siebie nie jest w stanie dać takiej skali odwzorowania – nawet jeśli wydaje się, że daje "zbliżenie", to w praktyce nie generuje obrazów makro, tylko zwykłe kompresje perspektywy. Zupełnie inną sprawą jest światło – lampy z tubusem mogą dawać bardzo punktowe, często ostre światło z wyraźnymi cieniami, co przy złotej powierzchni powoduje powstawanie nieestetycznych refleksów i zaciemnień. Kolumna reprodukcyjna owszem, może być przydatna przy fotografii płaskich przedmiotów lub dokumentów, ale przy biżuterii, szczególnie w 3D, zupełnie się nie sprawdza – trudno uzyskać pełną kontrolę nad odbiciami i rozproszeniem światła. Namiot bezcieniowy oraz softboksy to właściwy wybór, bo rozpraszają światło i praktycznie eliminują ostre cienie – jest to standardowy sposób pracy w profesjonalnej fotografii produktowej. Niestety, błędem jest też mylenie makro z teleobiektywem – oba typy obiektywów mają inną konstrukcję i przeznaczenie. Dodatkowo, w praktyce często pomija się fakt, że złota biżuteria mocno odbija światło, więc bez odpowiedniego zmiękczenia oświetlenia po prostu nie da się uzyskać zdjęcia bez niechcianych odbić własnych lub sprzętu, a to już poważny błąd warsztatowy. Moim zdaniem, takie nieprecyzyjne podejście wynika z braku doświadczenia z makrofotografią i nieznajomości specyfiki pracy z błyszczącymi przedmiotami.

Pytanie 32

Kiedy wykonujemy fotografie w pomieszczeniach, w jakim celu stosuje się odbicie światła od sufitu za pomocą lampy błyskowej?

A. w celu modyfikacji temperatury barwowej dostępnych źródeł światła.
B. żeby zwiększyć kontrast oświetlenia fotografowanej sceny.
C. by przyciemnić cienie w obiektach znajdujących się we wnętrzu.
D. aby wyrównać kontrast oświetlenia naturalnego.
Wybierając inne odpowiedzi, można spotkać się z nieporozumieniami dotyczącymi podstawowych zasad oświetlenia w fotografii. Pierwsza odpowiedź sugeruje, że odbijanie światła ma na celu zmianę temperatury barwowej zastanych źródeł światła. W rzeczywistości, temperatura barwowa jest określona przez źródła światła i ich charakterystykę, a nie przez techniki odbicia światła. Odbicie nie zmienia fizycznych właściwości światła, a jedynie jego kierunek oraz intensywność. Kolejna odpowiedź dotycząca przyciemnienia cieni jest myląca; odbicie światła od sufitu zazwyczaj ma na celu zmiękczenie cieni, a nie ich przyciemnienie. Przyciemnienie cieni mogłoby prowadzić do niekorzystnych efektów, takich jak zmniejszenie detali w cieniach czy nadmierne kontrasty, co jest niepożądane w wielu sytuacjach. Zwiększenie kontrastu oświetlenia fotografowanej sceny to kolejny błąd w myśleniu, ponieważ odbicie światła od sufitu ma na celu wyrównanie i zmiękczenie ogólnego oświetlenia, a nie jego zwiększenie. Właściwe zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości zdjęć, które oddają naturę i atmosferę wnętrza, dlatego stosowanie lamp błyskowych w sposób przemyślany i zgodny z powyższymi zasadami jest niezwykle istotne w praktyce fotograficznej.

Pytanie 33

Kiedy wykonujemy zdjęcia portretowe w plenerze w słoneczne południe, aby złagodzić światło docierające wprost na fotografowany obiekt, co należy zastosować?

A. blenda srebrna
B. ekran odbijający
C. ekran dyfuzyjny
D. blenda złota
Ekran dyfuzyjny jest doskonałym narzędziem do zmiękczania światła, które pada bezpośrednio na obiekt fotografowany, szczególnie w warunkach intensywnego nasłonecznienia. Zastosowanie takiego ekranu pozwala na rozproszenie światła, co eliminuje ostre cienie i sprawia, że skóra modela wygląda bardziej naturalnie i atrakcyjnie. Ekrany dyfuzyjne, wykonane na przykład z materiału o wysokiej przepuszczalności światła, są lekkie i łatwe w użyciu, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla fotografów plenerowych. W praktyce można ustawić ekran w taki sposób, aby padające światło dzienne było miękko rozproszone, co poprawia jakość obrazu. Warto również zauważyć, że stosowanie ekranów dyfuzyjnych jest zgodne z najlepszymi praktykami w fotografii portretowej, gdzie estetyka i komfort modela są kluczowe. Użycie ekranów dyfuzyjnych znajduje zastosowanie nie tylko w fotografii portretowej, ale także w innych dziedzinach, takich jak fotografia produktowa czy mody, gdzie odpowiednie oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla końcowego efektu.

Pytanie 34

Aby uzyskać zdjęcie o wysokiej jakości w formacie 30/40 cm, należy użyć aparatu z matrycą

A. 3 megapikselową
B. 2 megapikselową
C. 8 megapikselową
D. 4 megapikselową
Aby uzyskać zdjęcia o wymiarach 30x40 cm w dobrej jakości, konieczne jest zastosowanie aparatu z matrycą o rozdzielczości co najmniej 8 megapikseli. Taka matryca pozwala na uzyskanie zdjęć o wysokiej szczegółowości i ostrości. Przy wymiarach 30x40 cm, które odpowiadają rozmiarowi standardowego odbitki fotograficznej, zaleca się, aby liczba pikseli wynosiła co najmniej 2400x3000, co daje 7,2 megapikseli. Jednak aby zapewnić dodatkowy margines jakości, który jest szczególnie istotny w przypadku drukowania, 8 megapikseli jest optymalnym wyborem. W praktyce, aparaty z tą rozdzielczością są powszechnie dostępne, a ich zdjęcia nadają się zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Przykładem zastosowania takiej technologii może być fotografia portretowa, gdzie szczegóły twarzy są kluczowe, czy fotografia krajobrazowa, gdzie detale w tle mogą znacząco wpłynąć na estetykę odbitki. Użycie aparatu z odpowiednią matrycą zapewnia również lepszą jakość w trudnych warunkach oświetleniowych, co ma zasadnicze znaczenie w fotografii artystycznej.

Pytanie 35

Technika focus stacking w fotografii cyfrowej służy do

A. uzyskania efektu rozmytego ruchu na zdjęciu
B. tworzenia zdjęć panoramicznych o wysokiej rozdzielczości
C. redukcji szumów przy wysokich wartościach ISO
D. zwiększenia głębi ostrości przez połączenie wielu zdjęć
Technika focus stacking, czyli łączenie wielu zdjęć o różnej ostrości, ma na celu uzyskanie większej głębi ostrości w finalnym obrazie. W praktyce polega to na wykonaniu serii zdjęć, w których obiekty w różnych odległościach od aparatu są ustawione w ostrości. Po zrobieniu fotografii, specjalistyczne oprogramowanie takie jak Adobe Photoshop czy Helicon Focus łączy te obrazy, wybierając najostrzejsze fragmenty z każdego z nich i tworząc jeden, wyraźny obraz. To rozwiązanie jest niezwykle przydatne w takich dziedzinach jak fotografia produktowa, krajobrazowa, czy makrofotografia, gdzie detale są kluczowe. Dzięki tej technice można uzyskać zdjęcia o imponującej głębi ostrości, które byłyby niemożliwe do osiągnięcia w jednym ujęciu z użyciem tradycyjnych ustawień aparatu. Na przykład, w fotografii makro, gdzie odległości są bardzo małe, focus stacking pozwala na uchwycenie detali struktury obiektu, co znacznie poprawia jakość końcowego obrazu.

Pytanie 36

Przy wykonywaniu zdjęcia plenerowego ustalono parametry ekspozycji: czas naświetlania 1/125 s, przysłona f/11. Określ parametry ekspozycji, które należy zastosować po założeniu na obiektyw filtra o współczynniku krotności 2?

A. 1/60 s, f/8
B. 1/125 s, f/8
C. 1/60 s, f/16
D. 1/125 s, f/4
Wiele nieporozumień w tym pytaniu wynika z niezrozumienia, jak działają filtry o określonej krotności i jak powinno się je kompensować w ustawieniach ekspozycji. Założenie filtra o krotności 2, czyli tzw. ND2, sprawia, że do matrycy dociera tylko połowa światła – czyli jeden stopień przysłony mniej. Powszechnym błędem jest próba kompensacji tej straty przez jednoczesną zmianę zarówno czasu naświetlania, jak i przysłony, co prowadzi do zbyt dużej korekty lub zaburza zamierzony efekt fotograficzny. Przykładowo, wydłużenie czasu z 1/125 s na 1/60 s razem z otwarciem przysłony do f/8 to dwie korekty, każda o jeden stopień – razem dają dwa stopnie kompensacji, co oznacza prześwietlenie zdjęcia. Z kolei zmiana tylko czasu naświetlania z 1/125 s na 1/60 s bez zmiany przysłony również kompensuje stratę światła, ale wpływa na ewentualne poruszenie zdjęcia, co może być niepożądane w plenerze, szczególnie przy dynamicznych scenach. Opcja przysłony f/4 przy niezmienionym czasie zdecydowanie przesadza z kompensacją i prowadzi do prześwietlenia: f/4 względem f/11 to aż trzy pełne stopnie różnicy. Takie błędy są dość powszechne, szczególnie na początku przygody z fotografią, bo łatwo pomylić stopnie przysłony i czasów. Z mojego punktu widzenia warto na spokojnie przećwiczyć kompensacje w praktyce, żeby nie gubić się w zawiłościach ustawień. Kluczem jest: przy NDx2 zmieniamy tylko o jeden stopień i tylko jedną z wartości – czas lub przysłonę, a nie obie na raz. Takie podejście jest nie tylko logiczne, ale i zgodne z dobrymi praktykami pracy w plenerze.

Pytanie 37

Fotografując w trybie Bulb należy pamiętać, że

A. aparat automatycznie dobiera czułość ISO do czasu naświetlania
B. migawka pozostaje otwarta tak długo, jak długo wciśnięty jest spust migawki
C. możliwe jest tylko fotografowanie z lampą błyskową
D. wszystkie zdjęcia wykonywane są w trybie bracketing ekspozycji
W trybie Bulb migawka aparatu pozostaje otwarta tak długo, jak długo wciśnięty jest spust migawki. To oznacza, że fotograf mając pełną kontrolę nad czasem naświetlania, może tworzyć wyjątkowe zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia lub podczas długich ekspozycji. Taki tryb jest często wykorzystywany do rejestrowania ruchu, na przykład w fotografii nocnej, gdzie chcemy uchwycić ślady światła, jak np. światła samochodów na drodze. Warto pamiętać, że w trybie Bulb użycie statywu jest niemalże obowiązkowe. Stabilizacja aparatu jest kluczowa, aby uniknąć poruszenia zdjęcia. Dobrze jest też skorzystać z wężykowego spustu migawki lub pilota, aby nie trzymać palca na spustcie przez długi czas, co mogłoby wprowadzać drgania. Praktyka ta pozwala na kreatywne eksperymenty z czasem naświetlania, co często prowadzi do zaskakujących efektów artystycznych, które są niemożliwe do osiągnięcia w trybach automatycznych.

Pytanie 38

Do profesjonalnego fotografowania przedmiotów o bardzo małych rozmiarach (poniżej 1 mm) stosuje się

A. teleobiektyw z konwerterem 2x
B. standardową fotografię makro z pierścieniami pośrednimi
C. aparat średnioformatowy z obiektywem makro
D. fotomikrografię z wykorzystaniem mikroskopu
Fotomikrografia z wykorzystaniem mikroskopu to technika, która umożliwia uzyskanie obrazów przedmiotów o bardzo małych rozmiarach, często poniżej 1 mm. Użycie mikroskopu pozwala na znaczne powiększenie obrazu, co jest niezbędne w przypadku niewielkich obiektów, takich jak komórki, mikroorganizmy, czy szczegóły drobnych materiałów. Przykładowo, w biologii medycznej fotomikrografia jest używana do dokumentacji badań nad strukturą komórek lub tkankami. W praktyce, aby uzyskać wysoką jakość obrazu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego oświetlenia, na przykład oświetlenia przechodniego lub refleksyjnego, w zależności od badanych obiektów. Zastosowanie tej techniki wymaga również precyzyjnego ustawienia mikroskopu, co podkreśla znaczenie umiejętności operatora. W kontekście fotografowania przedmiotów tak małych, inne techniki, takie jak standardowa fotografia makro, mogą nie zapewnić wystarczającego powiększenia ani szczegółowości, co czyni fotomikrografię najbardziej odpowiednim rozwiązaniem w tym przypadku.

Pytanie 39

Na zdjęciu zastosowano kompozycję obrazu z wykorzystaniem reguły

Ilustracja do pytania
A. złotej spirali.
B. złotego podziału.
C. trójpodziału.
D. podziału ukośnego.
W zdjęciu widać zastosowanie reguły podziału ukośnego, co jest naprawdę fajną techniką w fotografii i sztuce wizualnej. Używa się jej, by umieścić główne elementy wzdłuż ukośnych linii, dzięki czemu całość wygląda znacznie dynamiczniej i przyciąga wzrok. Te ukośne linie dodają ruchu i głębi, co można zauważyć, zwłaszcza w krajobrazach – jak zdjęcia z drogami czy rzekami, które są ustawione ukośnie. Moim zdaniem, dobrze jest zwrócić uwagę na to, jak rozmieszczone są obiekty w kadrze, bo odpowiednia kompozycja robi ogromną różnicę i sprawia, że obraz staje się bardziej harmonijny. W praktyce, ta technika jest super przydatna nie tylko w fotografii, ale i w projektowaniu graficznym, gdzie widać, jak ważne są zarówno estetyka, jak i przekaz wizualny.

Pytanie 40

Aktualnie stosowanym formatem zapisu zdjęć panoramicznych sferycznych 360° jest

A. format JPEG z kompresją bezstratną
B. format PSD z warstwą przezroczystości
C. format cyfrowy HFR (High Frame Rate)
D. format równoprostokątny (equirectangular)
Format równoprostokątny, znany również jako equirectangular, jest standardowym sposobem zapisu zdjęć panoramicznych sferycznych 360°, ponieważ pozwala na odwzorowanie całej sfery na płaskiej powierzchni. W tym formacie szerokość obrazu odpowiada pełnemu kątowi 360°, a wysokość obrazu odpowiada kątowi 180°. Dzięki temu uzyskujemy jednolity obraz, który można łatwo przetwarzać i wyświetlać w różnych aplikacjach VR oraz platformach do przeglądania zdjęć panoramicznych. Przykłady zastosowań obejmują aplikacje turystyczne, które wykorzystują zdjęcia 360° do tworzenia wirtualnych wycieczek, a także produkcje filmowe i gry komputerowe, w których immersja jest kluczowym elementem doświadczenia. Ważne jest, aby zdjęcia w formacie equirectangular miały odpowiednią rozdzielczość i jakość, aby zachować szczegóły w różnych widokach. W praktyce, wykorzystanie tego formatu zgodnie z najlepszymi praktykami w branży zapewnia, że zdjęcia panoramiczne są kompatybilne z różnymi urządzeniami i oprogramowaniem, co zwiększa ich uniwersalność i użyteczność.