Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 21 lutego 2026 15:00
  • Data zakończenia: 21 lutego 2026 15:33

Egzamin zdany!

Wynik: 27/40 punktów (67,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Do zaawansowanej obróbki grafiki rastrowej i wektorowej należy na komputerze zainstalować programy

A. CorelDRAW i Adobe Reader.
B. Adobe Reader i Corel Photo-Paint.
C. Adobe Photoshop i CorelDRAW.
D. Corel Photo-Paint i Adobe Lightroom.
Wybór odpowiedniego oprogramowania do zaawansowanej obróbki grafiki rastrowej i wektorowej to podstawa efektywnej pracy grafika. Wiele osób myli funkcje poszczególnych programów, co później prowadzi do niepotrzebnego marnowania czasu albo nawet utraty jakości projektu. Adobe Reader jest przykładem aplikacji, która służy wyłącznie do przeglądania plików PDF i nie ma żadnych narzędzi do edycji grafiki, ani rastrowej, ani wektorowej – to jest bardzo częsty błąd myślowy, bo Adobe kojarzy się z grafiką, ale Reader to zupełnie inna liga. Podobnie Corel Photo-Paint, chociaż jest narzędziem do edycji grafiki rastrowej, nie dorównuje Adobe Photoshopowi ani popularnością, ani zaawansowaniem funkcji – osobiście pewnie raz czy dwa widziałem, żeby ktoś na poważnie korzystał z Photo-Painta w studiu graficznym. Z kolei Adobe Lightroom jest świetny do zarządzania dużymi kolekcjami zdjęć i podstawowej korekcji kolorystycznej, ale nie sprawdzi się przy szczegółowej edycji, warstwach, maskach czy zaawansowanej ilustracji – co jest kluczowe w profesjonalnej obróbce grafiki. Często spotykam się z przekonaniem, że skoro program obsługuje obrazy lub zdjęcia, to nadaje się do wszystkiego – niestety to tak nie działa. Praca nad grafiką rastrową i wektorową wymaga specjalistycznych narzędzi, które są zoptymalizowane pod konkretne zadania. Dlatego wybierając zestaw programów do zaawansowanej grafiki, trzeba kierować się nie tylko rozpoznawalnością marki, ale przede wszystkim zakresem funkcji i kompatybilnością z branżowymi standardami. Prosty podział: Photoshop – do rastra, CorelDRAW – do wektorów. Reszta programów, mimo że cenna w innych sytuacjach, po prostu się tutaj nie sprawdzi.

Pytanie 2

Zgoda na opublikowanie wizerunku wymagana jest, jeśli fotografowana osoba

A. jest częścią grupy.
B. jest głównym motywem zdjęcia.
C. pełni funkcję publiczną podczas wykonywania zdjęcia.
D. została sfotografowana podczas wydarzenia publicznego.
Dokładnie tak, zgoda na opublikowanie wizerunku jest wymagana wtedy, gdy dana osoba jest głównym motywem zdjęcia. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś jest na zdjęciu wyeksponowany, łatwo go rozpoznać i stanowi centralny punkt kadru, to przed publikacją zdjęcia trzeba uzyskać jego zgodę. Takie podejście wynika wprost z przepisów prawa autorskiego, a dokładniej – z artykułu 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kluczowe jest tu rozróżnienie między wizerunkiem osoby będącej przypadkowym tłem, a osobą faktycznie sfotografowaną z zamiarem ukazania jej postaci. W branży fotograficznej panuje niepisana zasada: jeśli masz wątpliwości, czy ktoś jest głównym motywem – lepiej poproś o pisemną zgodę, bo to zabezpiecza przed ewentualnymi roszczeniami. Mam wrażenie, że większość niedoświadczonych fotografów nie docenia tej kwestii i nierzadko wpada w pułapkę myślenia, że skoro zdjęcie jest zrobione na ulicy, to już wszystko można. Praktyka jednak pokazuje, że warto być ostrożnym, szczególnie gdy zdjęcia mają trafić do Internetu, mediów czy na stronę firmy. Dodatkowo, pamiętaj, że wizerunek to nie tylko twarz – czasami charakterystyczny wygląd, tatuaż czy stylizacja też wystarczą do identyfikacji osoby. Dlatego na rynku pracy zawodowi fotografowie i graficy zawsze dbają o formalności i zdobywają zgody na publikację. To po prostu rozsądne i profesjonalne podejście, które oszczędza wielu problemów w przyszłości.

Pytanie 3

Cechą charakterystyczną przedstawionego zdjęcia jest

Ilustracja do pytania
A. kontrast barw.
B. światłocień.
C. perspektywa centralna.
D. złoty podział.
Wybór odpowiedzi dotyczącej złotego podziału, perspektywy centralnej lub światłocienia wskazuje na niepełne zrozumienie kluczowych zasad kompozycji w fotografii. Złoty podział, oparty na matematycznej proporcji, jest techniką używaną do harmonijnego rozmieszczania elementów w kadrze, jednak w kontekście tego konkretnego zdjęcia, nie można dostrzec dominujących linii ani punktów, które by podkreślały tę zasadę. Z kolei perspektywa centralna, która polega na umiejscowieniu głównego obiektu w centralnym punkcie kadru, nie ma zastosowania w omawianym przypadku, ponieważ kompozycja skupia się na kontrascie kolorów, a nie na geometrii kadru. Przejrzystość i wyrazistość obiektu są kluczowe w tworzeniu emocji w obrazie, a nie centralne umiejscowienie. Ponadto, światłocień odnosi się do sposobu, w jaki światło kształtuje obiekty i nadaje im objętość, a nie do kontrastu barw. Niepoprawne odpowiedzi często wynikają z uproszczonego myślenia o kompozycji, ignorując złożoność interakcji między kolorami i ich percepcją przez widza. Zrozumienie, jak kolory współdziałają, jest kluczowe dla skutecznej komunikacji wizualnej.

Pytanie 4

Wskaż obecnie najczęściej używaną skalę do określania czułości na światło matrycy lub filmu?

A. ASA
B. DIN
C. GOST
D. ISO
Odpowiedź ISO jest prawidłowa, ponieważ ISO (International Organization for Standardization) jest międzynarodowym standardem określającym czułość matryc i filmów fotograficznych na światło. Wartości ISO wskazują, jak bardzo materiał wrażliwy na światło, jak film lub matryca cyfrowa, reaguje na oświetlenie. Wyższa wartość ISO oznacza większą czułość na światło, co umożliwia fotografowanie w słabszych warunkach oświetleniowych. Na przykład, przy ustawieniu ISO 1600, aparat będzie w stanie uchwycić więcej detali w ciemnych scenach, podczas gdy przy ISO 100 lepsze wyniki uzyskamy w jasnym świetle dziennym. W praktyce, profesjonalni fotografowie często dostosowują wartość ISO w zależności od sytuacji – w słabym oświetleniu zwiększają czułość, aby uniknąć rozmycia obrazu, natomiast w jasnych warunkach obniżają ją, aby zminimalizować szumy. Warto podkreślić, że standard ISO jest powszechnie akceptowany w branży fotograficznej i stanowi kluczowy element w procesie tworzenia zdjęć, a jego znajomość jest istotnym narzędziem w rękach każdego fotografa.

Pytanie 5

Ilość fotoelementów w matrycy używanych do rejestracji obrazu odnosi się do

A. czułości
B. wielosegmentowości
C. kontrastowości
D. rozdzielczości
Wybór odpowiedzi, które nie odnoszą się do rozdzielczości, prowadzi do nieporozumień dotyczących podstawowych konceptów w fotografii oraz technologii obrazowania. Kontrastowość, określana jako zdolność urządzenia do rozróżniania między różnymi poziomami jasności, jest istotna, ale nie ma bezpośredniego związku z liczbą fotoelementów. Jest to bardziej kwestia dynamiki obrazu, a nie ilości detali, które matryca potrafi zarejestrować. Czułość, z kolei, odnosi się do zdolności matrycy do uchwycenia obrazu w słabym oświetleniu i jest mierzona w ISO, co również nie ma związku z liczbą fotoelementów. Zwiększenie czułości może poprawić wyniki w trudnych warunkach oświetleniowych, ale nie podnosi rozdzielczości obrazu. Wielosegmentowość, związana z podziałem obrazu na segmenty dla analizy, również nie odnosi się do liczby fotoelementów. Typowe błędy myślowe, które prowadzą do wyboru niepoprawnych odpowiedzi, to mylenie różnych pojęć technicznych i nieznajomość podstawowych zasad działania matryc zdjęciowych. W praktyce, zrozumienie różnicy pomiędzy tymi terminami jest kluczowe dla osiągania jakościowych rezultatów w fotografii oraz dla wyboru odpowiedniego sprzętu do konkretnych potrzeb.

Pytanie 6

Jakim symbolem oznaczany jest w lustrzankach tryb robienia zdjęć z preselekcją przysłony?

A. A
B. Tv
C. P
D. M
Odpowiedź A jest prawidłowa, ponieważ oznacza tryb fotografowania z preselekcją przesłony (Aperture Priority) w lustrzankach. W tym trybie użytkownik ustawia wartość przesłony, a aparat automatycznie dobiera odpowiednią wartość czasu naświetlania, aby uzyskać prawidłową ekspozycję. Jest to szczególnie użyteczne w sytuacjach, gdzie chcemy kontrolować głębię ostrości zdjęcia, na przykład przy fotografowaniu portretów, gdzie często chcemy uzyskać efekt rozmytego tła. Umożliwia to artystyczne podejście do kompozycji zdjęcia oraz lepsze uwydatnienie tematu fotografii. Utrzymanie odpowiedniej przesłony jest kluczowe w wielu scenariuszach, takich jak krajobrazy czy fotografie makro, gdzie precyzyjna kontrola nad głębią ostrości pozwala uzyskać pożądany efekt wizualny. W praktyce, przestawienie aparatu na tryb A i odpowiednie ustawienie wartości f-stop, pozwala na dynamiczną i twórczą kontrolę nad zdjęciami.

Pytanie 7

Przygotowane zapotrzebowanie na sprzęt i materiały do realizacji zdjęć w plenerze z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego powinno zawierać aparat fotograficzny z zestawem obiektywów oraz statyw, a także

A. filtr IR i film czuły na promieniowanie długofalowe
B. filtr jasnoczerwony i film ortochromatyczny
C. filtr UV i film wrażliwy na promieniowanie długofalowe
D. filtr IR i film ortochromatyczny
Odpowiedź jest poprawna, ponieważ stosowanie filtru IR (podczerwonego) oraz filmu czułego na promieniowanie długofalowe jest kluczowe w fotografii podczerwonej. Filtr IR pozwala na przepuszczenie jedynie promieniowania podczerwonego, blokując jednocześnie widzialne światło, co pozwala uzyskać unikalne efekty wizualne, charakterystyczne dla tego typu zdjęć. Film czuły na promieniowanie długofalowe jest niezbędny, aby uchwycić te długości fal, które są dla ludzkiego oka niewidoczne, co poszerza możliwości kreatywne fotografa. Przykładem zastosowania może być fotografia krajobrazowa, gdzie IR umożliwia uzyskanie dramatycznych kontrastów między roślinnością a niebem, a także zdjęcia medyczne, w których podczerwień pomaga w analizie ciepłoty ciała. Dobre praktyki w tej dziedzinie obejmują także uwzględnienie odpowiednich ustawień aparatu oraz oświetlenia, aby maksymalizować jakość uzyskiwanych obrazów.

Pytanie 8

W celu wydrukowania fotografii przeznaczonych do celów wystawienniczych na kartonowym podłożu należy wybrać papier fotograficzny o gramaturze z przedziału

A. 100÷150 g/m²
B. 70÷90 g/m²
C. 200÷350 g/m²
D. 80÷110 g/m²
Wielu osobom zdarza się mylić gramaturę papieru z jego zastosowaniem, co niestety prowadzi do błędnego wyboru materiału do druku fotografii wystawowych. Zakresy typu 70–90 g/m² czy 80–110 g/m² są typowe raczej dla zwykłego papieru biurowego, używanego do kserokopiarek, drukowania dokumentów tekstowych czy prostych ilustracji. Taki papier jest zbyt cienki, mało sztywny i absolutnie nie nadaje się do ekspozycji – pod ciężarem farby lub tuszu potrafi się falować, a próbując nakleić go na kartonowe podłoże, uzyskamy efekt nieestetycznych zmarszczeń i braku trwałości. Gramatury z zakresu 100–150 g/m² stosuje się co najwyżej do wydruku ulotek, broszur czy niektórych magazynów, ale już nie do profesjonalnych fotografii, gdzie detal i wyrazistość mają kluczowe znaczenie. Częstym błędem jest także przekonanie, że każda wyższa gramatura mocno podnosi koszty, więc lepiej wybrać coś "pośredniego" – to błąd, bo w fotografii wystawienniczej różnica w jakości jest nieporównywalna, a oszczędność pozorna. Współczesne standardy branżowe wręcz nakazują stosowanie papierów 200 g/m² i więcej przy pracach przeznaczonych do prezentacji lub oprawy. Fotografie na cienkim papierze nie tylko wyglądają mniej profesjonalnie, ale też szybciej ulegają zniszczeniu – mam tu na myśli łamanie, wycieranie czy nawet blaknięcie kolorów. Odpowiednia gramatura gwarantuje właściwą sztywność i minimalizuje ryzyko zniekształceń podczas prezentacji. Moim zdaniem warto zapamiętać, że przy pracach wystawowych nie wolno schodzić poniżej 200 g/m², bo to po prostu nie wytrzyma prób czasu i intensywnego użytkowania.

Pytanie 9

W którym formacie należy zapisać obraz fotograficzny o 24 bitowej głębi koloru przeznaczony do umieszczenia w internecie?

A. JPEG
B. TIFF
C. RAW
D. GIF
JPEG to zdecydowanie najczęściej stosowany format do publikacji zdjęć w internecie, zwłaszcza jeśli chodzi o obrazy o 24-bitowej głębi koloru, czyli takie, które pozwalają na wyświetlenie ponad 16 milionów kolorów. Ten format został specjalnie opracowany z myślą o efektywnej kompresji fotografii i obrazów realistycznych, gdzie zależy nam na niskim rozmiarze pliku przy zachowaniu akceptowalnej jakości wizualnej. JPEG wykorzystuje kompresję stratną, ale pozwala naprawdę sporo "wycisnąć" z obrazu dla zastosowań internetowych – na przykład na stronach WWW, blogach fotograficznych, sklepach internetowych czy nawet w mediach społecznościowych. Co istotne, praktycznie wszystkie przeglądarki i urządzenia obsługują JPEG, więc nie ma problemów z kompatybilnością. Z mojego doświadczenia wynika, że większość fotografów i grafików, gdy przygotowuje zdjęcia do sieci, robi eksport właśnie do JPEG-a, dobierając odpowiedni poziom kompresji, żeby balansować między rozmiarem a jakością. Standardy branżowe, jak np. zalecenia Google dotyczące optymalizacji stron (PageSpeed), też sugerują JPEG jako podstawowy wybór dla fotografii. Warto jeszcze dodać, że format ten obsługuje pełną paletę kolorów i nie obsługuje przezroczystości – co akurat w przypadku fotografii nie jest żadnym problemem. Gdyby chodziło o grafikę z przezroczystością, to inny temat, ale dla typowego zdjęcia JPEG jest absolutnie na miejscu. Trochę szkoda, że niektórzy wciąż używają PNG do zdjęć – w praktyce to tylko niepotrzebnie obciąża serwer i łącze.

Pytanie 10

Proces generowania modeli 3D na podstawie fotografii nazywany jest

A. holografią
B. fotogrametrią
C. skanowaniem laserowym
D. fotosyntezą
W kontekście podanych odpowiedzi, istotne jest zrozumienie, dlaczego inne terminy nie są poprawne w odniesieniu do generowania modeli 3D na podstawie fotografii. Fotosynteza to proces, w którym rośliny przekształcają energię słoneczną w energię chemiczną, co nie ma nic wspólnego z tworzeniem modeli 3D. Jest to koncepcja biologiczna, a nie technologiczna, więc nie może być zastosowana w kontekście fotogrametrii. Holografia z kolei to technika rejestracji i reprodukcji obrazu w trzech wymiarach poprzez użycie interferencji światła. Choć holografia ma swoje zastosowanie w technologii i nauce, nie bazuje na zdjęciach, lecz na zjawiskach optycznych, co czyni ją niewłaściwym terminem w tym przypadku. Z kolei skanowanie laserowe to technika, która wykorzystuje lasery do zbierania danych o otoczeniu w trzech wymiarach, ale jest to inna metoda niż fotogrametria, gdyż opiera się na pomiarze odległości, a nie na analizie zdjęć. Kluczowym błędem w podejściu do tego pytania może być mylenie metod opartych na obrazie z metodami opartymi na pomiarze, co prowadzi do nieprawidłowych wniosków. Dobrze jest zrozumieć, że każda z technik ma swoje miejsce w różnych dziedzinach, a fotogrametria jest specyficzna dla analizy zdjęć i przekształcania ich w modele 3D.

Pytanie 11

W cyfrowych aparatach półautomatyczny tryb doboru parametrów ekspozycji, zwany preselekcją czasu, oznaczany jest literą

A. S
B. A
C. M
D. P
Odpowiedź 'S' jest poprawna, ponieważ oznacza tryb preselekcji czasu, w którym użytkownik aparatu ustala czas naświetlania, a aparat automatycznie dobiera odpowiednią wartość przysłony. To podejście daje fotografowi kontrolę nad szybkością migawki, co jest kluczowe w sytuacjach, gdzie uchwycenie ruchu jest istotne, na przykład w fotografii sportowej. W trybie preselekcji czasu, przy utrzymaniu stałej wartości ISO, fotograf może selektywnie wpływać na efekt końcowy zdjęcia, decydując, czy chce uzyskać zamrożony ruch czy efekt rozmycia. W praktyce, gdy fotografuje szybkie ruchy, może użyć krótkiego czasu naświetlania, co pozwala na dokładne uchwycenie detali. Standardy fotograficzne, takie jak analogowe zasady łączące czas naświetlania z przysłoną, są fundamentalne dla uzyskania pożądanych efektów wizualnych w fotografii. Stosowanie trybu S także przyczynia się do nauki i rozwijania umiejętności fotografowania, ponieważ pozwala zrozumieć, jak różne ustawienia wpływają na końcowy obraz.

Pytanie 12

Odległość fotografowanego obiektu od obiektywu fotograficznego nazywana jest odległością

A. przedmiotową
B. ogniskową
C. obrazową
D. hiperfokalną
Ogniskowa to taki techniczny parametr obiektywu, który mówi o jego umiejętności łapania światła i robienia obrazów na matrycy lub filmie, ale nie ma to nic wspólnego z tym, jak daleko od aparatu jest obiekt. Można się w tym pogubić, myśląc, że to ogniskowa decyduje o odległości przedmiotowej, a to nie jest prawda. Ogniskowa wpływa na kąt widzenia i powiększenie, ale nie określa samej odległości przedmiotowej. Jak fotografujesz obiekty, ważne jest, żeby nie mylić tych dwóch pojęć, bo ogniskowa dotyczy tego, jak jest zbudowany obiektyw, a odległość przedmiotowa pokazuje, jak obiektyw działa z obiektami w kadrze. Tematy związane z odległością obrazową i hiperfokalną to już inna bajka. Odległość obrazowa to miejsce, w którym obraz powstaje na matrycy, a to zależy od ustawienia ostrości, a nie od odległości od obiektu. Hiperfokalna to coś innego, bo to mówi o maksymalnym zakresie, w którym wszystko w kadrze jest ostre, i to też nie ma nic wspólnego z odległością przedmiotową. Dlatego trzeba zrozumieć, że każdy z tych terminów ma swoje znaczenie i zastosowanie, a ich mieszanie może powodować problemy z robieniem zdjęć tak, jak byśmy chcieli.

Pytanie 13

Podczas retuszu portretu w programie graficznym, które z wymienionych narzędzi najlepiej nadaje się do wygładzania skóry?

A. Smudge
B. Rozmycie Gaussa
C. Różdżka magiczna
D. Klonowanie
Używanie klonowania do wygładzania skóry nie jest najlepszym wyborem, ponieważ to narzędzie służy głównie do usuwania lub zastępowania niechcianych elementów na zdjęciu przez kopiowanie pikseli z jednego miejsca w inne. Choć może pomóc w usunięciu pojedynczych niedoskonałości takich jak pryszcze, nie jest skuteczne w wygładzaniu dużych powierzchni skóry. Narzędzie Smudge, które rozmazuje piksele, może być użyteczne w niektórych sytuacjach, ale często prowadzi do nienaturalnie wyglądających wyników, zwłaszcza jeśli jest stosowane na dużą skalę. Jest trudne do kontrolowania i wymaga dużo wprawy, aby uzyskać zadowalające efekty. Różdżka magiczna, z kolei, służy do zaznaczania obszarów o podobnych kolorach i nie ma żadnej funkcji wygładzania skóry. Jest przydatna w selekcji, ale nie w retuszu i wygładzaniu. W rezultacie, wybór tych narzędzi do wygładzania skóry może prowadzić do frustracji i niezadowalających efektów, dlatego też należy korzystać z metod dedykowanych do tego celu, takich jak Rozmycie Gaussa, które są bardziej odpowiednie i efektywne.

Pytanie 14

Jaką kompozycję zastosowano na zamieszczonym zdjęciu?

Ilustracja do pytania
A. Zamkniętą.
B. Symetryczną.
C. Pionową.
D. Otwartą.
Odpowiedź otwarta jest prawidłowa, ponieważ odnosi się do kompozycji, która charakteryzuje się brakiem wyraźnych granic i ograniczeń. W kontekście przedstawionego na zdjęciu krajobrazu górskiego, elementy kompozycyjne, takie jak szczyty gór, doliny czy niebo, są rozmieszczone w taki sposób, że sugerują kontynuację poza ramy kadru. Tego rodzaju kompozycja zachęca widza do interakcji z obrazem i wywołuje wrażenie przestrzeni, która jest częścią większego kontekstu. Praktyczne zastosowanie kompozycji otwartej można zaobserwować w fotografii krajobrazowej, gdzie artyści starają się uchwycić naturalne piękno otoczenia, unikając sztucznych ograniczeń. W standardach fotografii, kompozycja otwarta jest często stosowana w celu wzbudzenia emocji i zaangażowania widza, co jest szczególnie istotne w pracy z tematami przyrody. Dodatkowo, zdjęcia takie często korzystają z reguły trójpodziału, gdzie kluczowe elementy są rozmieszczone na liniach podziału, co jeszcze bardziej potęguje wrażenie otwartości i dynamiki obrazu.

Pytanie 15

Czym jest kompozycja w fotografii?

A. chaotyczny układ konstrukcji przestrzennych
B. pokazanie dysharmonii w obrazie
C. harmonijny układ elementów tworzących spójną całość na płaszczyźnie
D. losowy, przypadkowy układ elementów
Kompozycja w fotografii odnosi się do harmonijnego układu elementów, który tworzy spójną całość na płaszczyźnie obrazu. Właściwa kompozycja jest kluczowa dla przyciągnięcia uwagi widza oraz dla efektywnego przekazywania zamysłu artystycznego fotografa. Przykładem zastosowania kompozycji jest zasada trójpodziału, która dzieli obraz na dziewięć równych części, co pomaga w umiejscowieniu najważniejszych elementów w punktach przecięcia linii. W praktyce, umieszczając obiekt w jednym z tych punktów, można osiągnąć bardziej zrównoważony i interesujący kadr. Kolejnym przykładem jest wykorzystanie linii prowadzących, które prowadzą wzrok widza w kierunku głównego tematu zdjęcia. Dobrze zaplanowana kompozycja nie tylko wzmacnia estetykę fotografii, ale także ułatwia widzowi zrozumienie przekazu oraz kontekstu obrazu, co jest zgodne z dobrą praktyką w fotografii artystycznej.

Pytanie 16

W celu wykonania kopii diapozytywu w skali 1:1 techniką analogową, należy użyć

A. kopiarki do slajdów.
B. powiększalnika.
C. skanera płaskiego.
D. skanera do negatywów.
Do wykonania kopii diapozytywu (slajdu) w skali 1:1 techniką analogową stosuje się specjalną kopiarkę do slajdów. To jest urządzenie zaprojektowane dokładnie do takiego zadania: ma prowadnice na ramki, stabilne źródło światła o odpowiedniej temperaturze barwowej, układ optyczny zapewniający brak zniekształceń geometrycznych i możliwość wiernego odwzorowania gęstości optycznej oryginału. W przeciwieństwie do powiększalnika, który służy głównie do rzutowania obrazu na papier światłoczuły z możliwością zmiany skali (powiększanie, pomniejszanie), kopiarka do slajdów pracuje typowo w skali 1:1, zachowując dokładnie rozmiar i proporcje kadru. W praktyce wygląda to tak, że umieszcza się oryginalny diapozytyw w jednym gnieździe, materiał światłoczuły (np. drugi film odwracalny) w drugim, ustawiasz czas naświetlania i filtrację, a urządzenie zapewnia równomierne, kontrolowane oświetlenie. W fotografii analogowej takie kopiarki były standardem przy przygotowaniu duplikatów slajdów na potrzeby archiwizacji, wysyłki do redakcji czy prezentacji wieloprojektorowych. Moim zdaniem to też jedna z bardziej „czystych” metod, bo ogranicza liczbę etapów pośrednich, więc jest mniejsze ryzyko spadku kontrastu czy pojawienia się dominanty barwnej. Dobrą praktyką jest używanie materiału światłoczułego o zbliżonej charakterystyce do oryginału oraz kalibracja źródła światła (filtry korekcyjne, np. CC) tak, aby kopia miała możliwie neutralne barwy i prawidłową gęstość. W warsztatach profesjonalnych kopiarki do slajdów traktowano jako precyzyjne narzędzie reprograficzne, a nie „zwykły gadżet”, dlatego tak ważne jest kojarzenie ich właśnie z kopiowaniem diapozytywów 1:1.

Pytanie 17

Utrwalanie obrazu za pomocą ciepła jest typowe dla drukarki

A. atramentowej
B. głowicowej
C. igłowej
D. laserowej
Drukarki laserowe wykorzystują proces termicznego utrwalania obrazu, który jest kluczowym elementem ich funkcjonowania. W tym procesie toner, będący mieszanką pigmentów i żywic, jest najpierw nanoszony na papier przez wirującą bęben, a następnie utrwalany za pomocą wysokiej temperatury. To właśnie temperatura powoduje, że żywica w tonerze topnieje i przywiera do podłoża, co skutkuje trwałym i odpornym na zmywanie wydrukiem. Drukarki laserowe są powszechnie stosowane w biurach oraz w środowisku, gdzie wymagana jest wysoka jakość druku oraz szybkość jego produkcji. Typowe zastosowania obejmują druk dokumentów tekstowych oraz materiałów graficznych o wysokiej rozdzielczości. Ponadto, standardy ISO, takie jak ISO/IEC 24712, dotyczące wydajności drukarek, potwierdzają przewagę technologii laserowej w kontekście wydajności i kosztów eksploatacji. Dzięki tym cechom drukarki laserowe stały się standardem w wielu sektorach, gdzie liczy się jakość, efektywność kosztowa oraz niezawodność.

Pytanie 18

W celu przeciwdziałania procesom starzenia się obrazu, przedstawiona na ilustracji płyta szklana, powinna być przechowywana w kopertach

Ilustracja do pytania
A. bezkwasowych w stałej temperaturze +18 °C i wilgotności względnej 40-45 %.
B. bezkwasowych w stałej temperaturze -2 °C i wilgotności względnej 60-80 %.
C. pergaminowych w stałej temperaturze +25 °C i wilgotności względnej 40-45 %.
D. hermetycznych w stałej temperaturze +18 °C i wilgotności względnej 60-80 %.
Wybrany wariant opisuje dokładnie takie warunki, jakie zalecają archiwa i pracownie konserwatorskie dla szklanych negatywów i pozytywów. Płyta szklana to bardzo wrażliwy nośnik: mamy szklaną podłożę i na nim cienką, kruchą warstwę emulsji fotograficznej (najczęściej żelatynowo-srebrowej). Ta emulsja reaguje zarówno na wilgoć, jak i na skoki temperatury. Koperty bezkwasowe są kluczowe, bo zwykły papier zawiera kwasy, które z czasem migrują do emulsji, powodując jej żółknięcie, osłabienie i przyspieszoną degradację obrazu. Materiały opisane jako „acid-free”, „archival” są chemicznie stabilne i obojętne dla fotografii. Stała temperatura około +18 °C to złoty środek: jest wystarczająco niska, by spowolnić procesy starzenia chemicznego, a jednocześnie na tyle komfortowa, że nie powoduje kondensacji pary wodnej przy normalnym obchodzeniu się z materiałem. Wilgotność względna 40–45 % to zakres bezpieczny dla warstw żelatynowych – przy takiej wilgotności żelatyna nie wysycha nadmiernie (nie pęka i nie staje się zbyt krucha), ale też nie pęcznieje, więc nie ma ryzyka odklejania się emulsji od szkła czy sklejania sąsiednich płyt. Z mojego doświadczenia w archiwach, utrzymanie właśnie tego przedziału wilgotności i unikanie gwałtownych zmian daje największą szansę, że płyty przetrwają dziesiątki lat w dobrym stanie. W praktyce oznacza to przechowywanie ich w pudełkach archiwalnych, w pozycji pionowej, każda płyta w osobnej, bezkwasowej kopercie, w pomieszczeniu z kontrolą klimatu. Takie standardy są zbieżne z wytycznymi IPI (Image Permanence Institute) i wielu narodowych archiwów – to nie jest „widzimisię”, tylko sprawdzone, branżowe dobre praktyki konserwatorskie.

Pytanie 19

Który format zapisu obrazu pozwala na zachowanie przezroczystości z jednoczesną kompresją stratną?

A. JPEG
B. BMP
C. TIFF LZW
D. PNG-8
Format PNG-8 to jeden z najczęściej używanych formatów graficznych, który obsługuje przezroczystość, co czyni go doskonałym wyborem w przypadku obrazów z elementami transparentnymi. PNG-8, będący uproszczoną wersją formatu PNG, umożliwia kompresję stratną, co oznacza, że możliwe jest zmniejszenie rozmiaru pliku przy zachowaniu akceptowalnej jakości obrazu. Dzięki zastosowaniu palety 256 kolorów, format ten idealnie sprawdza się w przypadku grafik internetowych, ikon czy małych ilustracji, gdzie przezroczystość jest często niezbędna. W praktyce, jeśli potrzebujesz umieścić logo na kolorowym tle, PNG-8 pozwala na uzyskanie efektu, gdzie tło jest przezroczyste, a jednocześnie plik jest optymalizowany pod kątem rozmiaru. Dodatkowo, PNG-8 jest szeroko wspierany przez przeglądarki internetowe i programy graficzne, co czyni go standardem w branży."

Pytanie 20

W celu uzyskania prawidłowego obrazu techniką HDR należy wykonać od 2 do 10 zdjęć w formacie

A. RAW z zastosowaniem bracketingu ekspozycji.
B. JPEG z zastosowaniem bracketingu ekspozycji.
C. RAW z zastosowaniem bracketingu ostrości.
D. JPEG z zastosowaniem bracketingu ostrości.
W przypadku tworzenia obrazów HDR (High Dynamic Range) najważniejsze jest uchwycenie szerokiego zakresu jasności sceny – od najciemniejszych do najjaśniejszych fragmentów. Żeby to osiągnąć, wykonuje się kilka zdjęć tej samej sceny przy różnych ustawieniach ekspozycji, czyli tzw. bracketing ekspozycji. Pliki powinny być zapisane w formacie RAW, bo wtedy aparat zapisuje surowe dane z matrycy, bez kompresji i bez utraty detali, szczególnie w światłach i cieniach. To dosłownie podstawa, jeśli chce się uzyskać najlepszą jakość w postprodukcji i mieć naprawdę swobodę w dalszej obróbce. JPEG niestety mocno ogranicza – kompresja i przetwarzanie w aparacie kastruje informacje, które są niezbędne przy scalaniu ekspozycji w HDR. Osobiście uważam, że RAW to jedyny rozsądny wybór, bo przy łączeniu klatek w programach takich jak Lightroom czy Photoshop można wtedy ratować szczegóły, które już w JPEG byłyby nie do odzyskania. Bracketing ekspozycji polega na tym, że fotografujesz tę samą scenę, zmieniając czas naświetlania lub przysłonę, żeby uchwycić i bardzo jasne, i bardzo ciemne partie. To się świetnie sprawdza np. w fotografii wnętrz, architektury czy krajobrazu, gdzie normalne pojedyncze zdjęcie gubi albo niebo, albo cienie. Tak swoją drogą, w branży jest już standardem, że pod HDR robi się kilka rawów, najczęściej 3, 5 lub nawet 7 klatek, a potem łączy je software'em, żeby uzyskać efekt, którego nie da się osiągnąć jednym ujęciem. Z mojego doświadczenia, jeśli komuś zależy na naprawdę dobrym HDR, to RAW i bracketing ekspozycji to absolutny must-have.

Pytanie 21

Konturowe oświetlenie fotografowanego obiektu można uzyskać przez ustawienie światła głównego

A. za obiektem w stronę obiektywu
B. za obiektem w kierunku tła
C. przed obiektem w stronę obiektywu
D. przed obiektem w kierunku tła
Oświetlenie konturowe fotografowanego obiektu uzyskuje się poprzez strategiczne umiejscowienie światła głównego za obiektem w kierunku obiektywu. Taka konfiguracja pozwala na uwydatnienie krawędzi obiektu, co tworzy efekt trójwymiarowości i głębi. Gdy światło pada z tyłu, częściowo oświetla kontury obiektu, jednocześnie odcinając go od tła, co skutkuje wyraźniejszym zarysowaniem formy. Zastosowanie tej techniki jest szczególnie cenione w portrecie oraz fotografii produktowej, gdzie kluczowe jest podkreślenie charakterystycznych detali. Przykładem może być sytuacja, w której fotografujemy osobę na tle zachodzącego słońca, co pozwala na stworzenie dramatycznego efektu świetlnego. Standardy branżowe zalecają korzystanie z tej metody w celu uzyskania atrakcyjnych wizualnie zdjęć, w których obiekt wyróżnia się na tle, a jednocześnie prezentuje się w sposób estetyczny i harmonijny.

Pytanie 22

Konwersja pomiędzy przestrzeniami barw RGB i CMYK jest niezbędna przy

A. archiwizacji zdjęć na dysku twardym
B. publikacji obrazów w internecie
C. wyświetlaniu obrazów na monitorze
D. przygotowaniu zdjęcia do druku offsetowego
Konwersja pomiędzy przestrzeniami barw RGB i CMYK jest kluczowa w procesie przygotowania zdjęcia do druku offsetowego, ponieważ te dwa modele barw służą różnym celom i zastosowaniom. RGB (Red, Green, Blue) jest przestrzenią barwną używaną głównie w urządzeniach elektronicznych, takich jak monitory i telewizory, gdzie kolory są tworzone przez mieszanie światła. Z kolei CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) to model stosowany w druku, który polega na nakładaniu tuszy na papier. Przygotowując zdjęcia do druku, ważne jest, aby zrozumieć, że kolory wyświetlane na monitorze nie zawsze będą wyglądały tak samo po wydrukowaniu, ze względu na różnice w przestrzeniach barwnych. Proces konwersji pozwala na zachowanie jak największej zgodności kolorów poprzez odpowiednią kalibrację oraz uwzględnienie specyfikacji drukarni. Na przykład, wybierając profile ICC dla drukowania, możemy lepiej dostosować obraz do specyfikacji używanych przez drukarnię. Warto również pamiętać o tym, że niektóre kolory, które są możliwe do wyświetlenia w RGB, mogą być poza zakresem CMYK, co prowadzi do utraty detali kolorystycznych. Dlatego przekształcanie obrazów zgodnie z odpowiednimi standardami to podstawa udanego druku offsetowego.

Pytanie 23

Sensytometr to aparat, który pozwala na

A. pomiar gęstości optycznej sensytogramów
B. naświetlanie oraz chemiczną obróbkę próbek sensytometrycznych
C. mierzenie ziarnistości próbek sensytometrycznych
D. naświetlanie próbek sensytometrycznych określonymi ilościami światła
Pomiar ziarnistości próbek sensytometrycznych to nie to, co robi sensytometr. Jasne, że ziarnistość może być ważna, gdy mówimy o jakości materiałów światłoczułych, ale sensytometr skupia się na naświetlaniu, a nie na analizie struktury. Zwykle to się bada w mikroskopii elektronowej, a nie przy sensytometrii. Mówienie, że sensytometr wykonuje obróbkę chemiczną próbek, też jest nie do końca trafne, bo on tylko przygotowuje próbki do dalszych analiz. Gęstość optyczna sensytogramów to z kolei temat, który bardziej dotyczy analizowania wyników po naświetleniu, a nie samego urządzenia. Wprowadzać w błąd te pojęcia może, jeśli pomieszamy je z tym, co sensytometr faktycznie robi. Kluczowe jest zrozumienie, jak naświetlanie działa w kontekście sensytometrii, bo to może prowadzić do nieprecyzyjnych interpretacji. Wiedza o roli sensytometru jako narzędzia do precyzyjnego naświetlania to podstawa dla każdego, kto działa w technologii optycznej czy analitycznej.

Pytanie 24

Przygotowując się do robienia zdjęć podczas wyścigów koni, warto zaopatrzyć się w

A. softbox
B. blendę
C. filtr połówkowy
D. teleobiektyw
Teleobiektyw to kluczowy element w fotografii wyścigów koni, ponieważ pozwala na zbliżenie się do akcji z daleka. Dzięki dużemu powiększeniu i wąskiemu polu widzenia, teleobiektywy umożliwiają uchwycenie dynamicznych momentów, takich jak galop koni, a także detali, które mogłyby zostać utracone przy użyciu obiektywów o mniejszej ogniskowej. Przykładem może być stosowanie teleobiektywu o ogniskowej 200 mm lub 300 mm, co pozwala na rejestrowanie emocjonujących ujęć z dystansu, bez zakłócania naturalnego zachowania zwierząt. W fotografii sportowej, a szczególnie w wyścigach, istotne jest także szybkie ustawianie ostrości, co jest możliwe dzięki nowoczesnym teleobiektywom, które często wyposażone są w zaawansowane systemy autofokusa. Dodatkowo, teleobiektywy pozwalają na uzyskanie efektu bokeh, co nadaje zdjęciom profesjonalny wygląd i skupia uwagę na głównym obiekcie. W kontekście standardów branżowych, teleobiektyw jest preferowany przez profesjonalnych fotografów sportowych, co czyni go nieodzownym narzędziem w tej dziedzinie.

Pytanie 25

Aby uzyskać zdjęcia wysokich budynków architektonicznych bez zniekształcenia perspektywy, należy zastosować podczas fotografowania obiektyw

A. lustrzanego
B. asferycznego
C. tilt-shift
D. fisheye
Lustrzany obiektyw to popularny wybór w fotografii, ale raczej nie jest stworzony do poprawiania perspektywy. W sumie, używając lustrzanych obiektywów, można natknąć się na efekt 'keystoning', gdzie linie pionowe na zdjęciach mogą wyglądać dziwnie i zniekształcone, co nie jest cool, gdy fotografujemy architekturę. Jeśli chodzi o obiektywy fisheye, to one mają jakiś szalony kąt widzenia i potrafią wprowadzić sporo zniekształceń, co wprowadza chaos do obrazu i nie wygląda zbyt realistycznie na zdjęciach wysokich budynków. Z kolei obiektywy asferyczne, mimo że dają ładniejszy obraz i redukują pewne aberracje, to jednak nie radzą sobie z korekcją perspektywy, więc w kontekście architektury nie są najlepszym wyborem. Wiem, że czasami ludzie myślą, że każdy obiektyw jest do wszystkiego, ale to nie tak działa. Wybór odpowiedniego obiektywu to kluczowa sprawa, bo trzeba znać ich specyfikacje i do czego są przeznaczone.

Pytanie 26

Powiększalnik pozwalający na uzyskiwanie kolorowych kopii w technice subtraktywnej dysponuje głowicą filtracyjną z filtrami korekcyjnymi w kolorach:

A. purpurowa, żółta, niebieskozielona
B. czerwona, zielona, niebieska
C. purpurowa, zielona, niebieska
D. czerwona, żółta, niebieska
Wybór filtrów w niepoprawnych odpowiedziach wskazuje na błędne zrozumienie zasad działania druku subtraktywnego. Na przykład, filtr czerwoną nie może skutecznie współpracować z filtrem zielonym, ponieważ oba te kolory znajdują się na przeciwnych końcach spektrum kolorów, co skutkuje nieskuteczną absorpcją światła. Z tego powodu, użycie tych filtrów jednocześnie prowadzi do niewłaściwego odwzorowania kolorów i pogorszenia jakości wydruków. Ponadto, w przypadku filtrów purpurowych i niebieskich, ich współdziałanie z innymi kolorami również nie przynosi oczekiwanych rezultatów, gdyż mogą one eliminować zbyt wiele długości fal, co ogranicza paletę kolorów. Kluczowe jest zrozumienie, że w druku subtraktywnym każdy filtr powinien współpracować z innymi w sposób, który umożliwia uzyskanie pełnego spektrum kolorów. Metaliczne i jaskrawe kolory, takie jak np. ciemnozielony czy purpurowy, mogą również prowadzić do mylnych wniosków o ich przydatności jako filtrów w kontekście odwzorowania barw. Dlatego fundamentalne jest, aby podczas wyboru filtrów kierować się nie tylko ich nazwami, ale przede wszystkim ich właściwościami optycznymi oraz ich zdolnością do absorbowania odpowiednich długości fal świetlnych.

Pytanie 27

Technika fotografowania w podczerwieni wymaga zastosowania

A. specjalnego filtra IR przepuszczającego tylko promieniowanie podczerwone
B. lampy błyskowej z funkcją podczerwieni aktywnej
C. obiektywu o zwiększonej jasności minimum f/1.2
D. filtra polaryzacyjnego o zwiększonej przepuszczalności
Technika fotografowania w podczerwieni, znana również jako fotografia IR, wymaga zastosowania specjalnego filtra IR, który przepuszcza tylko promieniowanie podczerwone, blokując jednocześnie inne długości fal. Działa to na zasadzie separacji fal elektromagnetycznych, co pozwala na uchwycenie obrazów, które są niewidoczne dla ludzkiego oka. Przykładem zastosowania takiej techniki jest fotografia krajobrazowa, gdzie IR może wydobyć ciekawe detale w roślinności, sprawiając, że zielone liście stają się jasne, a niebo może przybrać dramatyczny kontrast. Użycie filtra IR jest kluczowe, aby uzyskać czyste i wyraźne obrazy, ponieważ bez niego zdjęcia będą przesiąknięte światłem widzialnym, co zniekształci zamierzony efekt. Warto zaznaczyć, że nie wystarczy sam aparat do rejestracji podczerwieni – wiele kamer wymaga modyfikacji, by mogły prawidłowo rejestrować takie obrazy. Dlatego, aby uzyskać najlepsze rezultaty, specjaliści często korzystają z dedykowanych kamer IR, które są w stanie wychwycić szerszy zakres fal w podczerwieni.

Pytanie 28

Który rodzaj oświetlenia zostanie uzyskany w przedstawionym na ilustracji historycznym studiu portretowym?

Ilustracja do pytania
A. Górno-boczne.
B. Boczne.
C. Przednie.
D. Tylne.
W tym historycznym atelier zastosowano klasyczne oświetlenie górno-boczne, typowe dla dawnych studiów portretowych opartych wyłącznie na świetle dziennym. Skośny przeszklony dach i duże okna z prawej strony kadru wpuszczają światło z góry i z boku jednocześnie. Zasłony na połaci dachowej służą do regulowania kontrastu i kierunku padania światła – fotograf mógł je częściowo przymykać, żeby uzyskać miękki modelujący cień na twarzy modela. Dzięki temu światło nie jest płaskie, jak przy oświetleniu przednim, tylko ładnie rysuje bryłę, podkreśla kości policzkowe, nos, linię żuchwy. W praktyce takie górno‑boczne światło daje efekt zbliżony do współczesnego ustawienia kluczowej lampy na boomie lub softboxu ustawionego lekko powyżej linii oczu i z boku modela. W połączeniu z blendami widocznymi po prawej stronie można było kontrolować wypełnienie cieni i uzyskać portret o dużej plastyce, ale nadal zgodny z ówczesnymi standardami – bez zbyt mocnych, „dramatycznych” kontrastów. Moim zdaniem to jedno z najbardziej uniwersalnych ustawień: sprawdza się w klasycznych portretach biznesowych, beauty, a nawet w fotografii modowej, bo daje naturalny, „okienny” charakter światła, który dobrze wygląda na skórze i tkaninach.

Pytanie 29

Wskaź parametry cyfrowego obrazu, które należy ustalić, przygotowując zdjęcia cyfrowe do druku w folderze promocyjnym?

A. Rozdzielczość 72 ppi, tryb kolorów RGB
B. Rozdzielczość 300 ppi, tryb kolorów RGB
C. Rozdzielczość 300 dpi, tryb kolorów CMYK
D. Rozdzielczość 72 dpi, tryb kolorów CMYK
Rozdzielczość 300 dpi oraz tryb barwny CMYK są standardami branżowymi stosowanymi w druku wysokiej jakości, szczególnie w przypadku materiałów reklamowych takich jak foldery. Rozdzielczość 300 dpi (punktów na cal) zapewnia wystarczającą szczegółowość, aby obrazy były ostre i wyraźne w druku. Wydruki z niższą rozdzielczością, np. 72 dpi, mogą wyglądać rozmyte lub pikselowane, co jest nieakceptowalne w profesjonalnych materiałach marketingowych. Tryb CMYK (cyjan, magenta, żółty, czarny) jest kluczowy w procesie druku, ponieważ odpowiada za kolory, które faktycznie zostaną użyte przez drukarki. W przeciwieństwie do trybu RGB, który jest optymalny dla ekranów i wyświetlaczy, CMYK jest dostosowany do fizycznego odwzorowania kolorów na papierze. Przygotowując fotografie do druku, należy również uwzględnić przestrzeń barwną i profil ICC, aby uzyskać jak najlepsze odwzorowanie kolorów. Przykładowo, przy tworzeniu folderów reklamowych, które mają przyciągnąć uwagę klientów, wysokiej jakości obrazy w odpowiednich parametrach są niezbędne dla efektywności kampanii reklamowej.

Pytanie 30

Wykonanie portretu rodzinnego pięcioosobowej grupy wymaga oświetlenia rozproszonego z zastosowaniem

A. stożkowego tubusu.
B. srebrnej blendy.
C. transparentnych parasolek.
D. softboxu z wrotami.
Transparentne parasolki to naprawdę jeden z najczęściej używanych modyfikatorów światła przy fotografowaniu większych grup, szczególnie w warunkach studyjnych. Ich główną zaletą jest to, że pozwalają uzyskać bardzo miękkie, rozproszone światło, które łagodnie obejmuje wszystkich uczestników zdjęcia, eliminując mocne cienie na twarzach. Z mojego doświadczenia wynika, że przy portretach rodzinnych właśnie taki efekt jest najbardziej pożądany, bo każdy członek rodziny jest równomiernie oświetlony, a skóra wygląda naturalnie. Parasolka transparentna działa trochę jak ogromny dyfuzor — światło przechodzi przez materiał, rozprasza się i otacza fotografowane osoby, co daje bardzo przyjazny klimat zdjęcia. W branży często mówi się, że tego typu oświetlenie pozwala wydobyć naturalność i spontaniczność na rodzinnych fotografiach, a przy pięcioosobowej grupie szczególnie widać różnicę w komforcie pracy. Dodatkowo, korzystanie z transparentnych parasolek jest proste, nie wymaga zaawansowanego sprzętu i daje powtarzalne efekty, co doceniają zarówno profesjonaliści, jak i osoby dopiero zaczynające przygodę z fotografią portretową. W praktyce, jeśli zależy nam na naturalności, miękkim świetle i braku ostrych przejść tonalnych, parasolka transparentna to wybór w punkt.

Pytanie 31

Jakiej wartości skali ISO arytmetycznej odpowiada oznaczenie czułości 21°?

A. 100
B. 400
C. 200
D. 800
Wybór odpowiedzi 200, 400 lub 800 opiera się na powszechnych nieporozumieniach dotyczących skali ISO. Każda z tych wartości oznacza wyższą czułość na światło niż 100 ISO, co skutkuje zwiększoną podatnością na szum oraz innymi niepożądanymi efektami w przypadku niewłaściwego doboru. Na przykład, ISO 200 jest dwukrotnie bardziej czułe niż ISO 100, przez co zdjęcia mogą być prześwietlone w jasnych warunkach, a także mogą ujawniać wyższy poziom szumów w ciemnych partiach obrazu. Z kolei ISO 400 i 800 są odpowiednie do fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych, ale mogą prowadzić do utraty detali w jasnych obszarach, co jest typowym błędem w ocenie potrzebnej czułości. Często fotografowie nowicjusze zakładają, że wyższa czułość zawsze przynosi lepsze efekty, co jest nieprawidłowe. Kluczowe jest zrozumienie, że wybór ISO powinien być podyktowany nie tylko warunkami oświetleniowymi, ale także zamierzonymi efektami artystycznymi. Dlatego poprawne określenie ISO na poziomie 100 jest istotne dla uzyskania jakościowych zdjęć w sprzyjających warunkach oświetleniowych, eliminując ryzyko wprowadzenia niepożądanych artefaktów, które mogą wystąpić przy wyższych wartościach ISO.

Pytanie 32

Które z poniższych ustawień aparatu należy zastosować do fotografii gwiazd na nocnym niebie?

A. Tryb zdjęć seryjnych, wysoka czułość ISO, z ręki
B. Średni czas naświetlania, lampa błyskowa, statyw
C. Długi czas naświetlania, niska czułość ISO, statyw
D. Krótki czas naświetlania, wysoka czułość ISO, z ręki
Do fotografii gwiazd na nocnym niebie kluczowe jest zastosowanie długiego czasu naświetlania, niskiej czułości ISO oraz statywu. Długi czas naświetlania pozwala na uchwycenie wystarczającej ilości światła, co jest niezbędne w warunkach nocnych, gdzie dostępnych jest znacznie mniej światła niż w ciągu dnia. Niska czułość ISO minimalizuje szumy, które mogą pojawić się na zdjęciach, co jest szczególnie istotne w przypadku długich ekspozycji. Przy użyciu statywu stabilizujemy aparat, co zapobiega rozmyciu obrazu, które mogłoby powstać z powodu drgań ręki. W praktyce, dobrym przykładem może być ustawienie czasu naświetlania na około 15-30 sekund, ISO na wartość 800 lub 1600 oraz użycie obiektywu szerokokątnego, aby uchwycić jak największy fragment nieba. Ponadto, warto pamiętać o zastosowaniu trybu manualnego, aby mieć pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami. W technice astrofotografii istnieje wiele standardów, które pomagają uzyskać jak najlepsze rezultaty, w tym zasada 500, która sugeruje maksymalny czas naświetlania w zależności od ogniskowej obiektywu, co również warto mieć na uwadze.

Pytanie 33

Jakie urządzenie powinno się zastosować do konwersji obrazów analogowych na formę cyfrową?

A. Drukarki
B. Powiększalnika
C. Skanera
D. Kopiarki
Skaner jest urządzeniem, które służy do konwersji obrazów analogowych, takich jak fotografie czy dokumenty, na postać cyfrową. Proces ten polega na skanowaniu obrazu przy użyciu optycznego mechanizmu, który rejestruje szczegóły obrazu na matrycy CCD lub CIS. Skanery są powszechnie wykorzystywane w biurach, archiwach oraz przez profesjonalnych fotografów, którzy chcą zachować swoje prace w formacie cyfrowym. Dobre praktyki branżowe zalecają stosowanie skanerów o wysokiej rozdzielczości, aby uzyskać jak najwięcej szczegółów podczas digitalizacji. Na przykład, skanowanie zdjęć w rozdzielczości 300 dpi (punktów na cal) lub wyższej pozwala na zachowanie detali, które mogą być istotne w dalszym etapie edycji lub archiwizacji. Skanery mogą także zawierać funkcje automatycznego rozpoznawania tekstu (OCR), co dodatkowo ułatwia przetwarzanie dokumentów. Przy wyborze skanera warto zwrócić uwagę na jego funkcjonalność, szybkość działania oraz wsparcie dla różnych formatów plików cyfrowych.

Pytanie 34

Tryb działania aparatu, w którym priorytet ma przesłona, oznaczany jest symbolem literowym

A. M
B. A/AV
C. P
D. T/TV
Tryb priorytetu przesłony, oznaczany literami A (Aperture Priority) lub AV (Aperture Value) w aparatach fotograficznych, pozwala fotografowi na bezpośrednie ustawienie wartości przesłony, co wpływa na ilość światła docierającego do matrycy oraz na głębię ostrości w kadrze. W tym trybie aparat automatycznie dobiera czas naświetlania, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy konieczne jest kontrolowanie efektów wizualnych wynikających z użycia różnorodnych przysłon. Przykładowo, przy użyciu niskiej wartości f (np. f/2.8) można uzyskać efekt bokeh, czyli rozmycie tła, co jest często wykorzystywane w portretach. Z kolei wyższa wartość f (np. f/16) zapewnia większą głębię ostrości, co jest korzystne w krajobrazach. Używanie trybu A/AV jest zgodne z najlepszymi praktykami w fotografii, ponieważ daje fotografowi pełną kontrolę nad kreatywnym aspektem kompozycji, a jednocześnie pozwala skupić się na innych detalach kadrowania bez martwienia się o czas naświetlania.

Pytanie 35

Wykonanie serii zdjęć tej samej sceny za pomocą aparatu fotograficznego przy automatycznych, skokowych zmianach parametrów naświetlenia pozwala na

A. automatyczny balans bieli
B. afocus
C. stabilizację obrazu
D. autobracketing
Autobracketing to technika, która umożliwia wykonanie serii zdjęć tego samego obiektu przy różnych wartościach ekspozycji, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy oświetlenie jest zmienne lub trudne do uchwycenia. W praktyce oznacza to, że aparat automatycznie wykonuje kilka ujęć, zmieniając parametry naświetlenia, takie jak czas otwarcia migawki, przysłona i ISO, co pozwala na uzyskanie zdjęć z różnym poziomem jasności. Dzięki tej metodzie, fotograf ma możliwość wyboru najlepszego ujęcia, które najlepiej oddaje zamierzony efekt estetyczny. Autobracketing jest szczególnie popularny w fotografii krajobrazowej oraz w sytuacjach, gdzie konieczne jest uchwycenie szczegółów zarówno w jasnych, jak i ciemnych partiach zdjęcia. Użytkownicy aparatów cyfrowych powinni znać i wykorzystywać tę funkcję, aby zwiększyć swoje możliwości twórcze i osiągnąć wyższe standardy w swoich pracach.

Pytanie 36

Który rodzaj kompozycji charakteryzuje się umieszczeniem głównego motywu na przecięciu linii dzielących kadr na trzy równe części w pionie i poziomie?

A. Kompozycja centralna
B. Reguła trójpodziału
C. Kompozycja diagonalna
D. Kompozycja symetryczna
Reguła trójpodziału to jedna z podstawowych zasad kompozycji w fotografii i sztukach wizualnych. Polega na podzieleniu kadru na trzy równe części w pionie i poziomie, co tworzy dziewięć równych prostokątów. Główny motyw umieszczony na przecięciu tych linii przyciąga wzrok widza i nadaje kompozycji równowagę. Przykładem zastosowania tej zasady może być fotografia pejzażowa, w której horyzont znajduje się na jednej z linii poziomych, a interesujący obiekt (np. drzewo, budynek) na przecięciu linii pionowych. Wykorzystanie reguły trójpodziału zwiększa szansę na stworzenie obrazu, który jest estetycznie przyjemny i harmonijny. W praktyce, aby skutecznie stosować tę zasadę, warto używać matrycy w aparacie, która wizualizuje te linie, co ułatwia kadrowanie. W kontekście profesjonalnym, reguła ta jest powszechnie stosowana w filmie, reklamie oraz grafice, co czyni ją kluczowym elementem nauki kompozycji.

Pytanie 37

W których formatach można zarchiwizować obrazy z zachowaniem warstw?

A. JPEG, PDF, PSD
B. TIFF, PDF, PSD
C. PNG, PDF, PSD
D. PNG, BMP, GIF
Wiele osób kieruje się popularnością danego formatu przy wyborze sposobu archiwizacji plików graficznych, ale niestety nie zawsze idzie to w parze z zachowaniem warstw. JPEG, mimo że jest jednym z najczęściej stosowanych formatów w codziennym użytkowaniu, nie obsługuje warstw – jest formatem stratnym i wszystko łączy w jeden płaski obraz. Podobnie PNG, mimo swoich zalet przy przezroczystościach i kompresji bezstratnej, strukturalnie nie oferuje wsparcia dla warstw. BMP i GIF to już dość przestarzałe rozwiązania, ograniczone głównie do prostych grafik lub animacji (w przypadku GIF-a), ale obsługa warstw w tych formatach to raczej mit niż rzeczywistość. Z kolei PDF i PSD to formaty stricte projektowe – PDF potrafi zachować warstwy, szczególnie w wersjach zapisywanych przez programy graficzne, a PSD jest standardem przy wymianie między profesjonalistami. TIFF bywa czasem niedoceniany, ale stosunkowo często wykorzystywany w archiwum, zwłaszcza przy materiałach do druku i pracach wymagających wysokiej jakości obrazu. Częstym błędem jest założenie, że jeśli format jest popularny lub „ładnie wygląda”, to na pewno zachowa układ projektu – niestety, warstwy to funkcja wyłącznie niektórych plików, które faktycznie wspierają zaawansowaną edycję. Dobierając format do archiwizacji, warto pamiętać o tych ograniczeniach, żeby nie zaskoczyć się podczas próby edycji po kilku miesiącach czy latach.

Pytanie 38

W aparatach fotograficznych symbol S (Tv) oznacza tryb

A. automatyki z preselekcją przysłony.
B. manualny.
C. automatyki z preselekcją czasu.
D. automatyki programowej.
Wielu osobom tryby pracy aparatu fotograficznego mylą się między sobą, co w sumie jest całkiem zrozumiałe – producentów jest wielu i różnie to oznaczają, a nazwy bywają mylące. Tryb manualny (M) to pełna kontrola: ustawiasz i czas, i przysłonę, aparat zostawia Ci całą odpowiedzialność za ekspozycję. Nie jest to ani automatyka, ani preselekcja czegokolwiek. Jeśli wybierzesz tryb automatyki programowej (P), to właściwie zdajesz się na elektronikę - aparat sam dobiera parę czas-przysłona według ogólnego algorytmu, nie faworyzując ani jednego, ani drugiego parametru. To dobre na szybkie ujęcia, ale nie masz wpływu na efekt ruchu ani głębi ostrości, poza ewentualnym przesunięciem całego „programu”. Kolejna popularna koncepcja to automatyka z preselekcją przysłony (w aparatach oznaczana jako A lub Av). Tutaj to użytkownik wybiera wartość przysłony (czyli ustawia, jak bardzo otwarty ma być obiektyw – decyduje o głębi ostrości), a aparat sam dobiera czas. To świetne, jeśli zależy Ci na rozmyciu tła albo ostrych detalach w całym kadrze. Natomiast symbol S (lub Tv) dotyczy tylko preselekcji czasu – to tam wybierasz, jak długo ma być otwarta migawka i to Ty decydujesz o sposobie rejestrowania ruchu. Z mojego punktu widzenia najczęstszy błąd to utożsamianie symbolu S z pełną automatyką lub mylenie go z trybem preselekcji przysłony, co niestety prowadzi do nieporozumień w codziennej pracy z aparatem. Najlepiej zapamiętać: S/Tv = Ty decydujesz o czasie, A/Av = Ty decydujesz o przysłonie, M = pełna manualna kontrola, P = aparat decyduje za Ciebie. To podstawa świadomej fotografii cyfrowej, której znajomość naprawdę ułatwia życie.

Pytanie 39

Który program nie posiada narzędzia do rekonstrukcji zniszczonej, starej fotografii na podłożu papierowym?

A. Adobe Reader
B. GIMP
C. Magix PhotoDesigner
D. Adobe Photoshop
Adobe Reader faktycznie nie posiada narzędzi umożliwiających rekonstrukcję uszkodzonych lub starych fotografii papierowych. Program ten został stworzony wyłącznie do przeglądania, komentowania i czasem drobnej edycji plików PDF – skupia się głównie na dokumentach tekstowych, broszurach czy formularzach. W praktyce nigdy nie spotkałem się, aby ktoś próbował używać Adobe Readera do obróbki zdjęć – ten program po prostu nie obsługuje warstw, masek, funkcji retuszu czy narzędzi do korekcji obrazu. Natomiast GIMP, Photoshop czy nawet Magix PhotoDesigner zostały zaprojektowane właśnie do pracy ze zdjęciami, w tym do zaawansowanej edycji, usuwania rys, retuszu i rekonstrukcji starych fotografii. Branżowy standard to korzystanie właśnie z takich programów graficznych, bo tylko one oferują narzędzia jak klonowanie, łatki, filtry odszumiające czy korekty kolorystyczne. Adobe Reader pod tym względem w ogóle nie ma startu – to jak próbować naprawić telewizor młotkiem. Warto też zaznaczyć, że profesjonalne procesy rekonstrukcji obejmują skanowanie starego zdjęcia do formatu cyfrowego, a potem obróbkę w dedykowanej aplikacji graficznej, a nie w czytniku PDF. Moim zdaniem, jeśli ktoś próbuje ratować stare fotografie używając czegoś innego niż typowy program graficzny, to marnuje czas.

Pytanie 40

Wskaż typ aparatów, które nie posiadają trybu rejestracji wideo.

A. Wodoodporne kompaktowe.
B. Wielkoformatowe.
C. Bezlusterkowe.
D. Kompaktowe.
Wybrałeś aparaty wielkoformatowe i to jest bardzo trafna odpowiedź. Te konstrukcje to już raczej sprzęt dla zaawansowanych fotografów, często profesjonalistów lub pasjonatów pracujących z fotografią analogową na kliszach o dużych rozmiarach, np. 4x5 cala czy nawet większych. Dzięki temu takie aparaty pozwalają osiągnąć niesamowitą jakość obrazu i bardzo precyzyjną kontrolę nad perspektywą czy płaszczyzną ostrości, ale są całkowicie pozbawione elektroniki do zapisu obrazu cyfrowego. Nie mają zatem żadnych trybów rejestracji wideo – to po prostu niemożliwe z ich budową. W praktyce, używa się ich do fotografii studyjnej, architektury czy krajobrazu, gdzie liczy się maksymalna szczegółowość i pełna kontrola nad ekspozycją, a nie szybkie rejestrowanie ruchu. W dzisiejszych czasach praktycznie każdy aparat kompaktowy, bezlusterkowiec czy nawet wodoodporny kompakt posiada już opcję kręcenia filmów, bo wymaga tego rynek i oczekiwania użytkowników. Wielkoformaty są jednak wyjątkiem – to taki powrót do klasyki, gdzie liczy się jedna, dopracowana klatka. Moim zdaniem praca z nimi wymaga zupełnie innego podejścia niż z dowolnym cyfrowym aparatem – daje to sporo satysfakcji, ale wymaga też pracy manualnej i wiedzy, którą trudno zdobyć na co dzień. W branży raczej się nie spotyka wielkoformatów z funkcją wideo, bo to po prostu nie ta technologia i nie to zastosowanie. Zresztą, nawet nie widziałem, żeby ktoś próbował do nich dobudować moduł do filmowania – to chyba byłoby trochę bez sensu i wbrew koncepcji tych aparatów.