Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 21 lutego 2026 23:04
  • Data zakończenia: 21 lutego 2026 23:26

Egzamin zdany!

Wynik: 23/40 punktów (57,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Fotografia przedstawia błąd kadrowania określany jako

Ilustracja do pytania
A. kompozycja centralna.
B. horyzont w połowie.
C. krzywy horyzont.
D. skrót perspektywy.
Krzywy horyzont to jeden z najczęściej spotykanych błędów w fotografii krajobrazowej i miejskiej. Polega na tym, że linia horyzontu – która powinna być ustawiona poziomo względem krawędzi kadru – jest przechylona w jedną ze stron. Moim zdaniem, ten błąd mocno zaburza odbiór zdjęcia, bo ludzki mózg automatycznie oczekuje, że horyzont będzie prosty, szczególnie na fotografiach morza, jeziora czy pól. Praktycznie rzecz biorąc, krzywy horyzont sprawia, że zdjęcie wydaje się nieprofesjonalne i chaotyczne, nawet jeśli samo światło czy kompozycja są ciekawe. Standardy branżowe wprost mówią: jeśli nie masz wyraźnego powodu artystycznego, żeby przechylać kadr, horyzont ma być prosty. W programach graficznych korekta tego błędu jest banalna – wystarczy narzędzie do obracania obrazu. Fajnie jest też korzystać z siatki poziomów w aparacie, bo to pomaga od razu zachować poprawną linię horyzontu. Z mojego doświadczenia, nawet drobny przechył o kilka stopni potrafi zniszczyć efekt pracy. To naprawdę jeden z tych szczegółów, które odróżniają amatora od bardziej świadomego fotografa.

Pytanie 2

Aby uzyskać zdjęcie biometryczne, obiekt w studio powinien być ustawiony

A. na jednolitym tle, en face z odkrytym czołem i lewym uchem
B. na jednolitym tle, na wprost obiektywu z odkrytym czołem i prawym uchem
C. na jasnym tle, na wprost obiektywu z otwartymi oczami i zamkniętymi ustami
D. na ciemnym tle, na wprost obiektywu z otwartymi oczami
Poprawna odpowiedź dotyczy ustawienia obiektu do zdjęcia biometrycznego na jasnym tle, na wprost obiektywu, z otwartymi oczami i zamkniętymi ustami. Użycie jasnego tła jest kluczowe, ponieważ zapewnia odpowiedni kontrast między osobą a tłem, co jest istotne dla dalszej obróbki zdjęcia, a także dla algorytmów rozpoznawania twarzy, które często są wykorzystywane w aplikacjach biometrycznych. Stawianie obiektu na wprost obiektywu umożliwia uzyskanie symetrycznego wizerunku, co jest niezbędne do dokładnego uchwycenia cech rozpoznawczych twarzy. Oczy powinny być otwarte, ponieważ naturalne spojrzenie jest niezbędne w większości zastosowań biometrycznych, w tym paszportowych lub identyfikacyjnych. Zamknięte usta eliminują możliwe zniekształcenia obrazu i zapewniają, że zdjęcie jest zgodne z wymaganiami, które często stipulują neutralny wyraz twarzy. Przykłady zastosowania obejmują różne dokumenty tożsamości, w których wymagana jest wysoka jakość zdjęcia, aby uniknąć problemów z identyfikacją osoby.

Pytanie 3

Wskaż obecnie najczęściej używaną skalę do określania czułości na światło matrycy lub filmu?

A. GOST
B. ASA
C. DIN
D. ISO
Odpowiedź ISO jest prawidłowa, ponieważ ISO (International Organization for Standardization) jest międzynarodowym standardem określającym czułość matryc i filmów fotograficznych na światło. Wartości ISO wskazują, jak bardzo materiał wrażliwy na światło, jak film lub matryca cyfrowa, reaguje na oświetlenie. Wyższa wartość ISO oznacza większą czułość na światło, co umożliwia fotografowanie w słabszych warunkach oświetleniowych. Na przykład, przy ustawieniu ISO 1600, aparat będzie w stanie uchwycić więcej detali w ciemnych scenach, podczas gdy przy ISO 100 lepsze wyniki uzyskamy w jasnym świetle dziennym. W praktyce, profesjonalni fotografowie często dostosowują wartość ISO w zależności od sytuacji – w słabym oświetleniu zwiększają czułość, aby uniknąć rozmycia obrazu, natomiast w jasnych warunkach obniżają ją, aby zminimalizować szumy. Warto podkreślić, że standard ISO jest powszechnie akceptowany w branży fotograficznej i stanowi kluczowy element w procesie tworzenia zdjęć, a jego znajomość jest istotnym narzędziem w rękach każdego fotografa.

Pytanie 4

Aby uzyskać na zdjęciu efekt sylwetkowy postaci, należy zastosować oświetlenie

A. przednie z ekspozycją na postać
B. górne z ekspozycją na głowę
C. tylne z ekspozycją na tło
D. boczne z ekspozycją na profil
Aby uzyskać efekt sylwetkowy postaci, kluczowe jest zastosowanie tylnego oświetlenia z odpowiednią ekspozycją na tło. Taki sposób oświetlenia pozwala na wyróżnienie konturów postaci, co nadaje zdjęciu dramatyzmu i głębi. Oświetlenie tylne, zwane także oświetleniem konturowym, powoduje, że postać staje się ciemniejsza lub nawet całkowicie czarna, podczas gdy tło zostaje jasno oświetlone. Przykładem mogą być sesje zdjęciowe w zachodzącym słońcu, gdzie promienie słoneczne tworzą efekt halo wokół postaci. W praktyce, warto eksperymentować z różnymi źródłami światła, aby uzyskać pożądany efekt. Warto pamiętać, że dobrze wykonany efekt sylwetkowy wymaga starannej kontroli nad ekspozycją, aby tło było wystarczająco jasne, a postać odpowiednio kontrastowała. Techniki te są szeroko stosowane w fotografii portretowej oraz w reklamie, gdzie celem jest przyciągnięcie uwagi na pierwszy plan, zachowując przy tym estetykę całości.

Pytanie 5

Rozświetlenie cieni powstających pod brodą i oczami modelki uzyskuje się poprzez ustawienie

A. blendy nad głową modelki.
B. aparatu powyżej głowy modelki.
C. blendy poniżej brody modelki.
D. aparatu na wysokości oczu modelki.
Ustawienie blendy poniżej brody modelki to jeden z najstarszych i najskuteczniejszych trików w fotografii portretowej, który sprawdza się na planie niemal zawsze, gdy zależy nam na ukryciu niepożądanych cieni pod oczami i brodą. Tak naprawdę to wszelkie cienie powstające pod brodą, ale też w okolicach nosa czy pod dolnymi powiekami często sprawiają, że twarz wygląda na zmęczoną albo nawet starszą niż jest w rzeczywistości. Umieszczając blendę pod brodą, odbijamy światło z głównego źródła (czy to lampa, czy słońce) właśnie w kierunku tych miejsc, które naturalnie byłyby zacienione. Fotografowie i retuszerzy portretów bardzo sobie cenią to rozwiązanie, bo pozwala ono uzyskać przyjemny, miękki efekt bez konieczności późniejszego retuszu. Osobiście uważam, że to podstawowa umiejętność na każdej sesji beauty, glamour, ale też przy klasycznym portrecie biznesowym. W praktyce blendę możesz trzymać sam, poprosić asystenta albo nawet wykorzystać statyw – ważne, by była dość blisko twarzy, ale nie wchodziła w kadr. Dużo zależy od materiału blendy: biała da subtelny efekt, srebrna mocniej rozjaśni cienie, złota doda ciepła tonacji skóry. Duże światowe studia i wytyczne branżowe, np. zalecenia PPA (Professional Photographers of America), rekomendują takie podejście zwłaszcza przy zdjęciach osób, którym zależy na młodym i świeżym wyglądzie. Bez blendy cienie bywają bardzo trudne do usunięcia, a efekt finalny bywa po prostu gorszy. Warto o tym pamiętać nawet podczas robienia zdjęć smartfonem – czasem wystarczy zwykła biała kartka położona pod brodą, żeby twarz wyglądała o wiele lepiej.

Pytanie 6

Na prezentowanej fotografii zastosowano kompozycję

Ilustracja do pytania
A. odśrodkową i dynamiczną.
B. centralną i statyczną.
C. otwartą i rytmiczną.
D. zamkniętą i asymetryczną.
Odpowiedź otwarta i rytmiczna jest tutaj jak najbardziej trafiona, bo zdjęcie pokazuje powtarzające się pasy, które tworzą charakterystyczny rytm wizualny. W kompozycji otwartej istotne jest to, że elementy wychodzą poza kadr – dokładnie tak jak tu, gdzie pasy nie mają wyraźnych granic w ramce zdjęcia, są jakby wyciętym fragmentem większej całości. To świetnie pokazuje, jak w praktyce można budować wrażenie nieskończoności i ruchu w obrazie, co jest bardzo cenione np. w fotografii modowej czy produktowej, kiedy chcemy zasugerować większą przestrzeń niż tylko to, co widzi odbiorca. Rytm natomiast wynika z powtarzalności – to jeden z najbardziej podstawowych zabiegów kompozycyjnych. Przykładowo, w branży graficznej i reklamowej często stosuje się takie kompozycje, żeby prowadzić wzrok odbiorcy po obrazie albo nadać mu dynamikę mimo prostych form. Z mojego doświadczenia wynika, że zdjęcia oparte na rytmie są dużo bardziej zapamiętywalne i „wpadają w oko”, bo ludzki mózg lubi porządek i powtórzenia. Kompozycja otwarta daje duże pole do popisu, bo można ją łączyć z innymi zasadami, a rytm nadaje wizualną harmonię praktycznie każdemu projektowi. To są takie podstawy, które doceni każdy, kto dłużej siedzi w fotografii czy grafice użytkowej.

Pytanie 7

Który filtr oświetleniowy należy zastosować na planie zdjęciowym, aby fotografowany żółty obiekt został zarejestrowany jako zielony?

A. Niebieskozielony.
B. Czerwony.
C. Purpurowy.
D. Niebieski.
Wybierając jeden z filtrów: purpurowy, czerwony lub niebieski, można się łatwo pogubić, bo każdy z nich przepuszcza światło zgodnie ze swoją barwą, a blokuje barwy dopełniające. Sporo osób intuicyjnie wybiera np. czerwony filtr, sądząc, że żółty, jako barwa mieszana z czerwieni i zieleni, po prostu się 'przesunie' w stronę zieleni. Ale jest na odwrót – filtr czerwony przepuszcza światło czerwone, blokując inne długości fali, więc żółty obiekt, który odbija czerwień i zieleń, na zdjęciu będzie wyglądał bardziej czerwono lub nawet szaro, jeśli światło zielone zostanie mocno odcięte. Z kolei filtr niebieski przepuszcza tylko światło niebieskie, więc żółty obiekt (który nie odbija w ogóle niebieskiego) na zdjęciu wyjdzie bardzo ciemny, prawie czarny, nie zarejestruje się praktycznie wcale – ten błąd jest dość częsty u początkujących, bo nie wszyscy pamiętają, że żółty to brak niebieskiego w modelu RGB. Purpurowy filtr to połączenie czerwonego i niebieskiego, więc znowu – zieleń zostaje zablokowana, a żółty obiekt jest rejestrowany jako ciemny lub o nienaturalnej, przygaszonej barwie. Typowym nieporozumieniem jest traktowanie filtrów jako 'magicznych zmieniaczy kolorów', tymczasem one po prostu modyfikują widmo światła padającego na materiał światłoczuły. Dobre praktyki w fotografii i oświetleniu to bazowanie na znajomości podstaw barw i widma światła. Jeżeli celem jest przesunięcie żółtego obiektu w stronę zielonego na zdjęciu, konieczne jest odfiltrowanie czerwieni, zostawiając tylko komponent zielony – stąd wybór filtra niebieskozielonego jest jedynym poprawnym technicznie rozwiązaniem. W praktyce często korzysta się z wykresów przepuszczalności filtrów i testuje efekty na niewielkich próbkach, bo teoria teorią, a w rzeczywistości wszystko zależy jeszcze od rodzaju światła i czułości matrycy czy filmu.

Pytanie 8

Co oznacza skrót TTL w fotografii?

A. True Tone Light (światło prawdziwego tonu)
B. Tonal Transfer Level (poziom transferu tonalnego)
C. Total Time Limit (całkowity limit czasu)
D. Through The Lens (pomiar przez obiektyw)
Wybór odpowiedzi, która nie jest związana z terminem TTL, wskazuje na pewne nieporozumienia dotyczące podstawowych terminów w fotografii. Na przykład, Total Time Limit (TTL) odnosi się raczej do ograniczenia czasowego, co jest zupełnie innym zagadnieniem, które nie ma zastosowania w kontekście pomiaru światła czy ekspozycji w fotografii. Kluczowa różnica polega na tym, że TTL koncentruje się na precyzyjnym pomiarze świata, a nie na narzucaniu ram czasowych. Podobnie, True Tone Light sugeruje, że chodzi o tonalność światła, co również nie ma związku z rzeczywistym działaniem pomiaru przez obiektyw. Z kolei Tonal Transfer Level to termin, który może być mylony z procesami edycji tonalnej, ale nie odnosi się bezpośrednio do pomiaru światła w momencie robienia zdjęcia. Takie błędne koncepcje często wynikają z niezrozumienia podstawowych różnic między technologią pomiarową a innymi aspektami związanymi z fotografią. Aby unikać takich pomyłek, warto zagłębić się w podstawy działania aparatów oraz systemów pomiarowych, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich zastosowania i funkcji.

Pytanie 9

Reakcja przedstawiona zgodnie z równaniem: AgBr + Na2S2O3→ Na[AgS2O3] + NaBr, odnosi się do procesu

A. płukania
B. utrwalania
C. naświetlania
D. wywoływania
Wybór opcji związanej z wywoływaniem trochę mija się z celem, bo to jest bardziej o procesie, który jest na początku drogi do uzyskania obrazu z materiały światłoczułego. Wywoływanie to krok, który przekształca naświetlony bromek srebra w metaliczne srebro, co jest pierwszym krokiem do widocznego obrazu. Płukanie natomiast, to usuwanie resztek chemikaliów po wywoływaniu, ale nie stabilizuje obrazu. Naświetlanie to etap, gdzie materiał światłoczuły jest wystawiony na światło, co prowadzi do reakcji chemicznych, ale to nie jest o zabezpieczaniu obrazu na koniec. Często ludzie mylą te etapy, a to prowadzi do złego zrozumienia całego procesu tworzenia zdjęcia. Myślą, że wywoływanie i utrwalanie to to samo, a w rzeczywistości mają zupełnie inne cele i chemiczne reakcje. Warto się zainteresować tymi różnicami, aby dobrze stosować techniki w fotografii.

Pytanie 10

Aby zrealizować wymagania reprodukcji, należy równomiernie oświetlić płaski oryginał, a ustawienie aparatu powinno być takie, aby oś optyczna obiektywu była

A. równoległa do kierunku promieni oświetlenia
B. prostopadła do powierzchni oryginału
C. skośna w stosunku do płaszczyzny oryginału
D. równoległa do powierzchni oryginału
Odpowiedź, że oś optyczna obiektywu powinna być prostopadła do płaszczyzny oryginału, jest kluczowa dla uzyskania najwyższej jakości reprodukcji płaskich obiektów. Ustawiając aparat w ten sposób, zapewniamy, że wszystkie punkty na oryginale będą odwzorowane w równych proporcjach, co eliminuje zniekształcenia perspektywiczne. W praktyce, ustawienie prostopadłe pozwala na uniknięcie efektu trapezowego, który występuje, gdy aparat jest nachylony. Z tego powodu w standardowych praktykach fotograficznych, takich jak skanowanie dokumentów czy reprodukcja dzieł sztuki, stosuje się tzw. „układ ortogonalny”, gdzie obiekt jest fotografowany bez kąta, co zapewnia wierne odwzorowanie kształtów i kolorów. Dodatkowo, prostopadłe ustawienie ułatwia równomierne oświetlenie, co jest niezbędne dla utrzymania jednorodności tonalnej i teksturalnej obrazu. Tego rodzaju techniki są szeroko stosowane w fotografii produktowej, archiwizacji, a także w akademickich badaniach nad dokumentacją wizualną.

Pytanie 11

Fotografia została skadrowana z zastosowaniem kompozycji obrazu według reguły

Ilustracja do pytania
A. podziału ukośnego.
B. złotego podziału.
C. trójpodziału.
D. złotej spirali.
Odpowiedź "podziału ukośnego" jest poprawna, ponieważ kompozycja zdjęcia została zaprojektowana z wykorzystaniem ukośnych linii, które prowadzą wzrok widza przez całą scenę. Reguła podziału ukośnego jest jednym z kluczowych elementów kompozycji w fotografii, pozwalającym na tworzenie dynamicznych i interesujących obrazów. Ukośne linie, jak te reprezentowane przez schody i poręcze w tej fotografii, przełamują monotonię prostych linii poziomych i pionowych, nadając zdjęciu głębię i kierunek. Użycie podziału ukośnego może być szczególnie skuteczne w sytuacjach, gdzie chcemy podkreślić ruch, dynamikę lub złożoność sceny. W praktyce, fotografowie często wykorzystują tę technikę w architekturze, krajobrazach i portretach, aby nadać obrazom większą ekspresję i zaangażowanie. Dobrą praktyką jest obserwowanie, jak różne elementy w obrazie mogą być rozmieszczone wzdłuż tych ukośnych linii, aby zwiększyć wizualny wpływ zdjęcia.

Pytanie 12

Właściwa temperatura barwowa światła dziennego w południe wynosi około

A. 2800 K
B. 7500 K
C. 3200 K
D. 5500 K
Temperatura barwowa światła ma kluczowe znaczenie w wielu aspektach oświetlenia, ale nieprawidłowe odpowiedzi na to pytanie mogą prowadzić do nieporozumień i błędnych wniosków. Na przykład 3200 K to temperatura typowa dla oświetlenia żarowego, często używanego w fotografii studyjnej. Choć może wydawać się, że jest to odpowiednie źródło światła dla różnych zastosowań, w rzeczywistości wprowadza ono ciepły odcień, który może zniekształcać rzeczywiste kolory obiektów. Oświetlenie o temperaturze 7500 K, z kolei, jest zbyt chłodne, co może prowadzić do przesycenia niebieskich tonów w zdjęciach lub w projektach graficznych. W praktyce, stosowanie takich źródeł światła może powodować, że kolory będą wydawały się sztuczne i mniej atrakcyjne. Podobnie, temperatura 2800 K, która również jest typowa dla lamp żarowych, wytwarza zbyt ciepłe światło, co nie jest optymalne w wielu kontekstach, w szczególności tam, gdzie dokładność odwzorowania kolorów ma kluczowe znaczenie. Zrozumienie, jak działają różne temperatury barwowe, jest więc fundamentalne w kontekście projektowania oświetlenia i jego zastosowania w praktyce. Zbyt często osoby nie znające tego tematu mogą przypisywać równą wartość różnym źródłom światła, co jest błędem i może prowadzić do nieestetycznych efektów w projektach fotograficznych czy architektonicznych. Odpowiednia temperatura barwowa jest kluczowa dla uzyskania pożądanych efektów wizualnych.

Pytanie 13

Naświetlenie materiału światłoczułego uzależnione jest od

A. wartości przysłony i długości naświetlania
B. użycia telekonwertera
C. typy aparatu fotograficznego
D. formatu zapisu obrazu
W fotografii ważne jest, ile światła pada na materiał światłoczuły, na przykład na film czy sensor. Zależy to głównie od przysłony i czasu naświetlania. Przysłona to ta mała dziurka w obiektywie – im mniejsza liczba f, tym więcej światła wpada do aparatu. Przykładowo, przysłona f/2.8 wpuszcza znacznie więcej światła niż f/8. Czas naświetlania mówi nam, jak długo światło pada na sensor. Krótszy czas (np. 1/1000 s) ogranicza naświetlenie, co jest przydatne, gdy chcemy uchwycić coś w ruchu, jak na przykład w sportowej fotografii. Tam często używa się małej przysłony i krótkiego czasu, żeby zdjęcia były ostre. Dobrze jest wiedzieć, że te dwa parametry są kluczowe w kontrolowaniu ekspozycji. Dzięki nim można uzyskać różne efekty artystyczne oraz dobrze naświetlone zdjęcia.

Pytanie 14

Przy ustawieniu czułości matrycy na ISO 100/21° określono poprawne parametry ekspozycji: czas naświetlania 1/30 s oraz przysłonę 16. Jaką wartość czułości matrycy należy ustawić, aby po czterokrotnym skróceniu czasu naświetlania uzyskać tę samą ekspozycję bez zmiany przysłony?

A. ISO 800/30°
B. ISO 200/24°
C. ISO 400/27°
D. ISO 50/18°
Odpowiedź ISO 400/27° jest prawidłowa, ponieważ przy czułości matrycy ISO 100/21° i czasie naświetlania 1/30s, mamy do czynienia z określoną ilością światła padającego na matrycę. Skracając czas naświetlania czterokrotnie do 1/120s, zredukowaliśmy ilość światła, które dociera do matrycy, co wymaga zwiększenia czułości, aby utrzymać tę samą eksponowaną wartość. Aby uzyskać tę samą ekspozycję, musimy podnieść czułość matrycy o dwa przysłony (czyli dwukrotnie każda przysłona odpowiada za podwojenie lub zmniejszenie ilości światła). Zmiana ISO z 100 na 400 oznacza wzrost o dwa przysłony. W praktyce, przy pracy z aparatem, ważne jest, aby rozumieć, jak czułość ISO wpływa na jakość zdjęć, szczególnie w słabym oświetleniu oraz jak zmiana wartości ISO wpływa na szumy na zdjęciach. ISO 400 jest standardowym ustawieniem w wielu sytuacjach, co czyni je bardzo użytecznym w fotografii ogólnej oraz w sytuacjach, gdzie wymagana jest większa dynamika

Pytanie 15

Aby przypisać archiwizowanym zdjęciom atrybuty ułatwiające ich szybkie odnajdywanie, należy użyć aplikacji programu Adobe

A. InDesign
B. Flash
C. Acrobat
D. Bridge
Chociaż InDesign, Flash i Acrobat to aplikacje Adobe, nie są one zoptymalizowane do zarządzania i organizacji fotografii w sposób, który ułatwia ich archiwizację i wyszukiwanie. InDesign to przede wszystkim narzędzie do składu i projektowania publikacji, które skupia się na typografii oraz układzie stron. Nie posiada funkcji dedykowanych do zarządzania metadanymi zdjęć czy ich kategoryzacji, co czyni go nieodpowiednim wyborem dla archiwizacji fotografii. Flash, z drugiej strony, był używany do tworzenia animacji i interaktywnych treści internetowych, ale jego znaczenie spadło z powodu zmian w standardach internetowych oraz bezpieczeństwa. W kontekście fotografii, Flash nie oferuje żadnych funkcji dotyczących organizacji czy wyszukiwania obrazów. Acrobat, który służy do tworzenia i edytowania plików PDF, również nie posiada narzędzi do zarządzania fotografiami w sposób umożliwiający efektywne przypisywanie atrybutów. Typowym błędem myślowym jest mylenie funkcji tych programów z zadaniami, do których nie są one przeznaczone. Właściwe zrozumienie ról narzędzi, ich przeznaczenia i funkcjonalności jest kluczowe dla efektywnej pracy w środowisku kreatywnym, a wybór niewłaściwego oprogramowania może prowadzić do znacznych trudności w zarządzaniu danymi i zasobami.

Pytanie 16

Który format pliku jest najczęściej używany do druku wysokojakościowych fotografii?

A. SVG
B. TIFF
C. GIF
D. WEBP
GIF, czyli Graphics Interchange Format, znany jest głównie ze swojej zdolności do przechowywania animacji, ale jest ograniczony do 256 kolorów. W kontekście druku, taki ograniczony zakres kolorów jest niewystarczający do oddania pełnej palety barw i detali, jakie oferują wysokojakościowe fotografie. SVG, czyli Scalable Vector Graphics, to format oparty na wektorach, idealny do grafiki, która musi być skalowalna, jak loga czy ikony. Jednakże, SVG nie nadaje się do przechowywania zdjęć, które są rastrowe, a nie wektorowe. Użycie SVG w druku fotografii mogłoby prowadzić do utraty detali i niedokładnego odwzorowania kolorów. WEBP, stosunkowo nowy format opracowany przez Google, oferuje lepszą kompresję niż JPEG, ale wciąż jest stratny i nie jest szeroko wspierany przez oprogramowanie do druku wysokojakościowego. WEBP może być atrakcyjny dla stron internetowych ze względu na mniejsze rozmiary plików, ale nie jest odpowiedni dla profesjonalnych zastosowań drukarskich, gdzie każdy szczegół i jakość kolorów są kluczowe. Wybór GIF, SVG lub WEBP do druku fotografii to typowe błędne podejścia wynikające z niezrozumienia ich przeznaczenia i ograniczeń technicznych.

Pytanie 17

Aby uzyskać barwną kopię portretu z szerokim zakresem tonów, konieczne jest użycie filmu negatywowego małoobrazkowego

A. typ 135 o niskiej kontrastowości
B. typ 120 o wysokiej kontrastowości
C. typ 135 o wysokiej kontrastowości
D. typ 120 o niskiej kontrastowości
Wybór filmu negatywowego o dużej kontrastowości w kontekście wykonywania barwnej kopii portretu o szerokim zakresie tonalnym jest mylny, ponieważ tego rodzaju filmy mają tendencję do podkreślania różnic tonalnych, co może prowadzić do przesadzonego kontrastu i utraty detali w jasnych oraz ciemnych partiach obrazu. W przypadku portretów, gdzie subtelność i płynność przejść tonalnych są kluczowe, stosowanie filmów o dużej kontrastowości może skutkować wyraźnym odseparowaniem odcieni, a co za tym idzie, zniekształceniem rzeczywistego wyglądu modela. Kolejnym błędem jest założenie, że film typu 120, który również mógłby być używany w tej sytuacji, zdoła oddać podobne rezultaty. W praktyce, typ 120 oferuje większą powierzchnię nośnika, co teoretycznie sprzyja rejestrowaniu szczegółów, ale wybór niewłaściwej kontrastowości wciąż prowadzi do problemów z odwzorowaniem tonalnym. W fotografii portretowej kluczowe jest dążenie do uzyskania naturalnych tonów, dlatego standardy branżowe zawsze zalecają stosowanie filmów o małej kontrastowości, które są w stanie oddać bogactwo kolorów oraz detale w sposób, który jest dla oka przyjemny i realistyczny. Wnioskując, podstawowe błędy myślowe w tym kontekście wynikają z ignorowania znaczenia odpowiedniego balansu tonalnego oraz właściwego doboru materiałów fotograficznych do zamierzonego efektu artystycznego.

Pytanie 18

W systemie przechowywania danych opartym na tworzeniu kopii lustrzanych maksymalna objętość zgromadzonych danych jest równa

A. 1/2 sumy pojemności użytych dysków.
B. 3/4 sumy pojemności użytych dysków.
C. 2/3 sumy pojemności użytych dysków.
D. 4/5 sumy pojemności użytych dysków.
W systemach opartych na kopiowaniu lustrzanym bardzo łatwo pomylić się, jeśli patrzymy tylko na sumę pojemności dysków, a nie na sposób ich wykorzystania. Intuicyjnie kusi myśl, że skoro mamy kilka dysków, to do wykorzystania jest prawie całość, a na bezpieczeństwo idzie tylko jakaś mniejsza część, typu dwie trzecie, trzy czwarte czy cztery piąte. To jednak nie pasuje do zasady mirroringu. W mirrorze każdy fragment danych jest zapisywany co najmniej na dwóch nośnikach, więc nie ma tu żadnego „magicznego” upakowania informacji. Proporcje typu 2/3, 3/4 czy 4/5 bardziej kojarzą się z systemami, które stosują kody nadmiarowe, jak niektóre poziomy RAID z parzystością (np. RAID 5, RAID 6) albo zaawansowane systemy rozproszone typu erasure coding. Tam rzeczywiście można uzyskać wydajniejsze wykorzystanie pojemności, bo dane i informacja nadmiarowa są dzielone na więcej dysków w bardziej skomplikowany sposób. W klasycznym mirroringu nie ma parzystości, nie ma rekonstrukcji z fragmentów – jest po prostu pełna kopia, bit w bit. Typowym błędem myślowym jest mieszanie pojęć: ktoś słyszał, że „RAID poprawia bezpieczeństwo bez dużej utraty pojemności” i automatycznie zakłada, że w każdym wariancie zostaje większość przestrzeni, a tylko część znika na nadmiarowość. To prawda dla niektórych konfiguracji, ale nie dla mirroringu. Tu nadmiarowość jest maksymalnie prosta i przez to kosztowna pojemnościowo: za każdy 1 TB danych płacimy 2 TB fizycznej przestrzeni. Wszystkie odpowiedzi większe niż 1/2 sugerowałyby, że da się przechowywać więcej danych niż pozwala na to liczba pełnych kopii, co byłoby sprzeczne z definicją kopii lustrzanej. Z mojego doświadczenia takie nieporozumienia prowadzą później do rozczarowań przy planowaniu archiwum zdjęć: ktoś kupuje dwa dyski po 4 TB, licząc na „prawie 8 TB na foty”, a po konfiguracji mirrora widzi tylko 4 TB i myśli, że coś jest źle. Tymczasem system działa dokładnie tak, jak powinien. Dobre praktyki branżowe mówią wprost: w mirroringu licz realną pojemność jako połowę sumy dysków i dopiero do tego dopasowuj swoje potrzeby magazynowania i backupu. Każda inna kalkulacja będzie po prostu zbyt optymistyczna i niezgodna z techniczną zasadą działania tego typu macierzy.

Pytanie 19

Podczas tworzenia kompozycji obrazu z wykorzystaniem zasady kontrastu barw, powinno się w projekcie wykorzystać zestawienie kolorów

A. czerwonego i grafitowego
B. czarnego i grafitowego
C. czarnego i granatowego
D. granatowego i żółtego
Zestawienie koloru granatowego i żółtego jest doskonałym przykładem zastosowania zasady kontrastu kolorów w kompozycji obrazu. Granatowy, jako kolor ciemny, tworzy głębię i stabilność, podczas gdy żółty, jako kolor jasny, dodaje energii i przyciąga uwagę. Taki kontrast nie tylko wyróżnia elementy w projekcie, ale również zwiększa czytelność i dynamikę wizualną. W praktyce projektanci często wykorzystują ten kontrast w brandingowych grafikach, plakatach oraz stronach internetowych, aby podkreślić kluczowe informacje. Na przykład, w przypadku logo, granatowy może stanowić tło, a żółty napis przyciąga wzrok, dzięki czemu nazwa marki staje się bardziej zapadająca w pamięć. Zasada kontrastu kolorów jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności, co sprawia, że tekst jest czytelniejszy dla osób z różnymi wadami wzroku. Warto również zauważyć, że takie zestawienia kolorystyczne są powszechnie stosowane w sztuce, gdzie kontrasty są używane do wyrażania emocji i kierowania uwagi widza na najważniejsze elementy kompozycji.

Pytanie 20

Aby osiągnąć efekt modyfikacji odległości ogniskowej, konieczne jest zastosowanie

A. nasadki zwielokrotniającej
B. konwentera
C. filtra konwersyjnego
D. monopodu
Nasadka zwielokrotniająca, mimo że jej nazwa sugeruje możliwość zwiększenia ogniskowej, w rzeczywistości nie jest odpowiednim narzędziem do takich celów. Działa ona na zasadzie przekształcania obrazu, co może prowadzić do deformacji oraz znacznego spadku jakości zdjęć. Monopod, będący stabilizatorem do aparatu, nie zmienia ogniskowej i jego zastosowanie koncentruje się na poprawie stabilności zdjęć, a nie na manipulacji parametrami optycznymi. Filtr konwersyjny również nie służy do zmiany ogniskowej; jego zastosowanie dotyczy korygowania barw obrazu oraz modyfikacji kontrastu i nasycenia kolorów. Powszechnym błędem jest mylenie filtrów z narzędziami optycznymi, które rzeczywiście zmieniają ogniskową. Użytkownicy często zakładają, że dodanie sprzętu do aparatu przyniesie pożądane efekty bez wiedzy o ich specyfice. Warto zwrócić uwagę na fundamentalne różnice między tymi akcesoriami oraz ich przeznaczeniem, aby unikać rozczarowań związanych z oczekiwaniami na rezultaty, które są niemożliwe do osiągnięcia z użyciem niewłaściwych narzędzi. Kluczowe jest zrozumienie funkcji poszczególnych akcesoriów, co pozwala na ich świadome i efektywne wykorzystanie w praktyce fotograficznej.

Pytanie 21

Które wejście należy wybrać, aby przesłać zdjęcia z komputera na nośnik USB?

Ilustracja do pytania
A. I.
B. IV.
C. II.
D. III.
Wybranie wejścia oznaczonego jako IV to zdecydowanie właściwy krok, jeśli chcesz przesłać zdjęcia z komputera na nośnik USB. Gniazdo IV to standardowy port USB typu A, który jest najpowszechniej wykorzystywany do podłączania pamięci przenośnych, takich jak pendrive’y. USB jest uniwersalnym standardem transmisji danych oraz zasilania, z którego korzystają praktycznie wszystkie komputery i laptopy już od ponad dwóch dekad. Z mojego doświadczenia wynika, że porty USB gwarantują łatwą obsługę – wystarczy wsunąć pendrive’a i system zwykle sam rozpozna urządzenie, a użytkownik może swobodnie kopiować pliki, tak jakby były zapisane na zwykłym dysku. Warto wiedzieć, że zgodnie z normami branżowymi, USB wspiera nie tylko przesyłanie plików, ale też ładowanie części urządzeń mobilnych. Oczywiście, inne porty widoczne na zdjęciu (HDMI, Ethernet, USB-C) mają zupełnie inne zastosowania – tu nie osiągniesz zamierzonego celu. Zdecydowana większość pamięci USB jest wyposażona właśnie w wtyk USB-A, dlatego to wejście najlepiej spełnia swoje zadanie w codziennym użytkowaniu. W praktyce – nie spotkałem się jeszcze z komputerem, który nie obsługiwałby takich operacji przez USB. Dobrą praktyką zalecaną przez specjalistów jest także bezpieczne usuwanie urządzenia, zanim je odłączysz, żeby uniknąć uszkodzenia danych.

Pytanie 22

Schemat przedstawia pomiar światła

Ilustracja do pytania
A. bezpośredniego.
B. padającego.
C. skierowanego.
D. odbitego.
Wybór odpowiedzi, która odnosi się do pomiaru światła skierowanego, padającego lub bezpośredniego, nie uwzględnia kluczowych aspektów działania światłomierza oraz zasadniczych różnic w podejściu do pomiarów światła. Pomiar światła skierowanego odnosi się do sytuacji, w której mierzymy intensywność światła, które pada na obiekt, co może być przydatne w kontekście pomiarów zewnętrznych, ale w przypadku przedstawionego schematu jest to zbędne. Z kolei pomiar światła padającego nie uwzględnia, jak obiekt reaguje na to światło, co jest fundamentalne w procesie fotograficznym – istotne jest zrozumienie, jak światło odbija się od powierzchni obiektu. Ostatecznie wybór pomiaru bezpośredniego, choć użyteczny w specyficznych sytuacjach, nie odnosi się do kontekstu przedstawionego w pytaniu, gdzie głównym celem jest uchwycenie intensywności światła odbitego od obiektu. Typowe błędy w myśleniu prowadzące do tych odpowiedzi to nieuwzględnienie interakcji między światłem a obiektem oraz ograniczenie się do bardziej ogólnych definicji pomiarów, zamiast skupić się na konkretnych zastosowaniach w fotografii, gdzie szczegółowe pomiary odbicia są kluczowe dla osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Pytanie 23

Aby uzyskać odwzorowanie w skali 1:1 podczas fotografowania obiektywem o ogniskowej 50 mm, jaki powinien być długość mieszka?

A. 200 mm
B. 100 mm
C. 50 mm
D. 25 mm
Podczas próby uzyskania odwzorowania w skali 1:1, zrozumienie podstawowych zasad działania sprzętu fotograficznego jest kluczowe. W przypadku pomylenia długości mieszka, można nieświadomie osiągnąć niesatysfakcjonujące rezultaty. Odpowiedzi wskazujące na długości takie jak 200 mm, 25 mm czy 100 mm prowadzą do błędnego założenia, że manipulacja odległością wpływa na odwzorowanie skali w sposób, który nie jest zgodny z zasadami optyki. Długość mieszka wpływa na to, jak blisko obiektyw może znajdować się od fotografowanego obiektu. Na przykład, wydłużenie mieszka do 200 mm nie tylko oddala obiektyw od matrycy, ale również zmienia perspektywę oraz głębię ostrości, co skutkuje w znacznej utracie detali, co jest szczególnie niepożądane w makrofotografii. Odpowiedź z długością mieszka 25 mm nie pozwoli na uzyskanie odpowiedniego odwzorowania, gdyż obiektyw będzie zbyt blisko obiektu, co może skutkować zniekształceniem obrazu. Z kolei długość 100 mm, choć bliska 50 mm, jest nadal niewłaściwa, ponieważ generuje zbyt dużą odległość między obiektywem a matrycą, co uniemożliwia uzyskanie skali 1:1. Kluczowym aspektem jest zrozumienie, że do prawidłowego uzyskania odwzorowania w skali 1:1 przy obiektywie 50 mm, należy dostosować długość mieszka do jego ogniskowej, co w tym przypadku oznacza 50 mm.

Pytanie 24

W których formatach można zarchiwizować obrazy z zachowaniem warstw?

A. PNG, PDF, PSD
B. JPEG, PDF, PSD
C. PNG, BMP, GIF
D. TIFF, PDF, PSD
Wiele osób myli pojęcia związane z archiwizacją obrazów i obsługą warstw, kierując się popularnością formatów graficznych zamiast ich rzeczywistymi możliwościami. Przykładowo, JPEG czy PNG są bardzo popularne do zapisywania zdjęć czy grafik na potrzeby internetu, ale oba te formaty całkowicie ignorują warstwy – zapisują obraz na „płasko” i żadne dodatkowe dane o strukturze projektu nie zostaną tam zachowane. PDF to ciekawy przypadek, bo w zależności od programu i ustawień faktycznie może przechowywać warstwy, szczególnie jeśli generuje się go np. z Photoshopa czy Illustratora, jednak JPEG lub PNG nigdy nie wspierają tej funkcji – ich architektura pliku jest po prostu zbyt uproszczona. BMP i GIF to kolejne przykłady formatów, które historycznie były używane do prostych grafik lub animacji, ale nie mają opcji zapisywania warstw – GIF skupia się na animacji i indeksowanych kolorach, a BMP to czysty, surowy zapis pikseli, bez żadnych metadanych tego typu. PSD i TIFF są w środowisku grafików uznawane za standard w pracy z projektami wielowarstwowymi – ich struktura pliku pozwala na przechowywanie nie tylko warstw, ale i innych zaawansowanych danych jak maski czy ścieżki. Jeśli więc myśli się o archiwizacji projektów z możliwością późniejszej edycji, to tylko te formaty wchodzą w grę. Typowy błąd myślowy to założenie, że każdy popularny format graficzny musi przechowywać wszystko – niestety, większość jest projektowana raczej z myślą o prostym przechowywaniu obrazu końcowego, a nie o pracy projektowej. Praktyka branżowa pokazuje, że wybór niewłaściwego formatu prowadzi do utraty cennych danych projektowych i znacznie utrudnia pracę w przyszłości. Lepiej dwa razy sprawdzić możliwości danego formatu przed zapisaniem ważnego pliku.

Pytanie 25

Aby otrzymać srebrną kopię pozytywową z negatywu w czerni i bieli formatu 9 x 13 cm w skali 1:1, jakie urządzenie powinno być użyte?

A. skaner bębnowy
B. powiększalnik
C. kopiarka stykowa
D. skaner płaski
Wybór odpowiedzi takich jak skaner bębnowy, powiększalnik czy skaner płaski jest związany z niepełnym zrozumieniem procesu reprodukcji obrazu z negatywu. Skaner bębnowy, choć zapewnia wysoką jakość skanowania, jest przeznaczony do digitalizacji obrazów, a nie do bezpośredniego uzyskiwania pozytywów z negatywów. Proces ten nie gwarantuje odwzorowania w skali 1:1, ponieważ wymaga późniejszego wydrukowania obrazu, co może wprowadzać zniekształcenia i zmiany w oryginalnym formacie. Podobnie, powiększalnik służy do powiększania obrazu z negatywu na papier fotograficzny, ale nie jest przeznaczony do pracy w skali 1:1, co może prowadzić do utraty oryginalnych detali i jakości obrazu. Z kolei skaner płaski, mimo iż jest uniwersalnym narzędziem do digitalizacji, nie potrafi odwzorować rzeczywistej skali negatywu na papierze bez dodatkowego etapu, co czyni go mniej efektywnym w kontekście uzyskiwania bezpośrednich kopii pozytywowych. Warto zauważyć, że w fotografii analogowej kluczowe jest zachowanie jakości i detali, dlatego odpowiedni dobór urządzenia do reprodukcji ma ogromne znaczenie. Typowe błędy myślowe w tym kontekście obejmują mylenie procesu digitalizacji z bezpośrednim kopiowaniem i niedocenianie znaczenia skali w kontekście technik fotograficznych.

Pytanie 26

Biometryczne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm powinno

A. przedstawiać profil głowy, wzrok przymknięty, uśmiech na twarzy
B. obejmować całą głowę, wzrok skierowany do aparatu
C. obejmować całą głowę, wzrok zwrócony w bok
D. przedstawiać profil głowy, wzrok na wprost aparatu, uśmiech na twarzy
Zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm powinno obejmować całą głowę, a wzrok powinien być skierowany bezpośrednio do obiektywu aparatu. Taki układ zapewnia, że zdjęcie jest zgodne z wymaganiami wielu instytucji, takich jak urzędy paszportowe czy inne organy administracyjne. Wzrok skierowany na wprost pozwala na jednoznaczne rozpoznanie rysów twarzy, co jest kluczowe w kontekście identyfikacji biometrycznej. Przykładowo, wiele krajów wymaga, aby zdjęcia do dokumentów tożsamości były wykonane w taki sposób, aby twarz była idealnie widoczna, bez zasłaniania przez włosy lub inne elementy. Ponadto, istotne jest, aby zdjęcie było wykonane w odpowiednich warunkach oświetleniowych, co wpływa na ostrość i jakość obrazu. Takie podejście do wykonania zdjęcia biometrycznego jest zgodne ze standardami ISO/IEC 19794-5, które regulują kwestie związane z obrazowaniem biometrycznym, w tym zdjęciami paszportowymi.

Pytanie 27

Która aplikacja do zarządzania plikami jest zintegrowana z programem Adobe Photoshop?

A. FastStone
B. Bridge
C. FileZilla
D. IrfanView
Prawidłowa odpowiedź to Bridge, bo jest to aplikacja Adobe specjalnie zaprojektowana do współpracy z Photoshopem i innymi programami pakietu Creative Cloud. Bridge pełni rolę menedżera zasobów – pozwala wygodnie przeglądać, sortować, tagować i oceniać pliki graficzne, RAW-y, projekty PSD, pliki AI, PDF i wiele innych formatów. W praktyce wygląda to tak, że w Bridge organizujesz całą swoją bibliotekę zdjęć: nadajesz słowa kluczowe, oceny gwiazdkowe, etykiety kolorystyczne, robisz selekcję serii zdjęć po sesji. Potem jednym kliknięciem otwierasz wybrane pliki bezpośrednio w Photoshopie lub Camera Raw. Moim zdaniem jest to dużo wygodniejsze niż szukanie plików przez zwykły Eksplorator Windows, bo Bridge pokazuje podglądy RAW, obsługuje profile kolorystyczne i metadane EXIF/IPTC. Dobrą praktyką w branży jest właśnie rozdzielenie zadań: Bridge do zarządzania i selekcji, Photoshop do edycji pikselowej i retuszu. Dzięki temu cały workflow jest bardziej uporządkowany, szczególnie przy większych zleceniach, gdzie pracuje się na setkach lub tysiącach zdjęć. W studiach i agencjach to właściwie standard, żeby katalogowanie i opisywanie materiału robić właśnie w Bridge, a nie mieszać wszystkiego w jednym programie.

Pytanie 28

Aby uzyskać równomierne i poprawiające wygląd oświetlenie twarzy modelki podczas sesji zdjęciowej w studio, co należy wykorzystać?

A. stożkowy tubus
B. soczewkę Fresnela
C. wrota
D. softbox i blendy
Softbox i blendy są niezwykle skutecznymi narzędziami do uzyskania równomiernego i przyjemnego oświetlenia w fotografii studyjnej. Softbox działa poprzez rozproszenie światła, co eliminuje ostre cienie i tworzy delikatne, naturalnie wyglądające oświetlenie, które jest szczególnie korzystne dla portretów. Użycie blendy pomaga odbić światło i skierować je w odpowiednie miejsca, co pozwala na dodatkowe modelowanie światła oraz podkreślenie rysów twarzy modelki. Dobrze ustawione blendy mogą również zredukować kontrasty i dostosować temperaturę barwową światła, co jest kluczowe w kontekście zachowania naturalnych tonów skóry. W praktyce, aby uzyskać optymalne rezultaty, warto umieścić softbox pod kątem 45 stopni w stosunku do modelki, a blendy używać na przeciwnym boku, co pomoże zbalansować światło i cienie. Taka konfiguracja jest zalecana w branży, aby zapewnić wysoką jakość zdjęć, która spełnia standardy profesjonalnej fotografii portretowej.

Pytanie 29

Planowanie zdjęć krajobrazowych na barwnym materiale przy użyciu obiektywu ultraszerokokątnego wymaga wziąć pod uwagę filtr do przyciemnienia nieba

A. polaryzacyjny
B. połówkowy pomarańczowy
C. połówkowy szary
D. połówkowy czerwony
Wybór niewłaściwych filtrów do przyciemnienia nieba może być mylny i prowadzić do niezadowalających efektów w fotografii krajobrazowej. Filtr polaryzacyjny, choć często używany do eliminacji odblasków i zwiększenia nasycenia kolorów, nie ma bezpośredniego wpływu na przyciemnienie nieba w taki sposób, jak filtr połówkowy szary. Polaryzacja działa poprzez zmianę kierunku światła, co może poprawić kontrast między niebem a chmurami, ale nie zniweluje różnicy w jasności między niebem a krajobrazem. W rezultacie zdjęcia mogą nadal wyglądać prześwietlone lub zbyt jasne. Filtry połówkowe pomarańczowy i czerwony również nie są odpowiednie w tej sytuacji, ponieważ ich zastosowanie prowadzi do dramatycznego podbicia kolorów, co może zaburzyć naturalny wygląd fotografowanych scen. Również mogą wprowadzić niepożądane zniekształcenia kolorystyczne, które nie będą współgrać z rzeczywistymi warunkami oświetleniowymi. Użycie tych filtrów w kontekście przyciemnienia nieba może prowadzić do mylnego wrażenia, że różne kolory i odcienie w krajobrazie są bardziej intensywne, ale w praktyce mogą one spowodować, że zdjęcia będą wyglądały sztucznie. Prowadzi to do typowego błędu myślowego, polegającego na założeniu, że każdy filtr barwny może zastąpić filtr neutralny, co jest niezgodne z zasadami fotografii. W fotografii krajobrazowej kluczowe jest zachowanie naturalnych tonów i wysokiej jakości obrazu, co możliwe jest jedynie dzięki zastosowaniu filtrów odpowiednich do celu, takiego jak filtr połówkowy szary.

Pytanie 30

W aplikacji Adobe Photoshop do modyfikacji koloru oczu na fotografii stosuje się funkcję

A. maska i kontrast
B. maska i skraplanie
C. zaznaczenie i balans koloru
D. zaznaczenie i rączka
Wybór niepoprawnych odpowiedzi, takich jak maska i kontrast, maska i skraplanie czy zaznaczenie i rączka, wynika z nieporozumienia dotyczącego technik obróbki zdjęć w Adobe Photoshop. Maska i kontrast, choć mogą być użyteczne w różnych kontekstach edycyjnych, nie są odpowiednie do zmiany koloru oczu. Maska pozwala na selektywne ukrywanie lub ujawnianie obszaru obrazu, ale sama w sobie nie zmienia kolorów, a kontrast dotyczy głównie różnic w jasności między światłem a cieniem, co nie jest kluczowe w kontekście zmiany koloru. Kolejna niepoprawna odpowiedź, maska i skraplanie, nie odnosi się do żadnego standardowego procesu w Photoshopie. Skraplanie to funkcja używana w innym kontekście, zazwyczaj związanym z efektami artystycznymi, a nie z bezpośrednią zmianą koloru. Zaznaczenie i rączka sugerują użycie narzędzia do przesuwania lub transformacji, co również nie jest adekwatne w kontekście zmiany koloru oczu. Typowe błędy myślowe, które prowadzą do takich niepoprawnych odpowiedzi, obejmują pomylenie narzędzi używanych do różnych zadań w Photoshopie. Zrozumienie, które funkcje są odpowiednie do konkretnego zadania, jest kluczowe w pracy z programem graficznym i może znacząco wpłynąć na jakość końcowego efektu. Właściwe techniki edycyjne nie tylko poprawiają estetykę zdjęć, ale również przyczyniają się do profesjonalizmu w obróbce graficznej.

Pytanie 31

Metoda tworzenia obrazu, w której przeważają ciemne tonacje oraz czerń, to

A. low key
B. high key
C. pigment
D. guma
Teknika low key odnosi się do stylu fotografii i sztuki wizualnej, w której dominują ciemne tony oraz czerń, co pozwala na uzyskanie dramatycznego i głębokiego efektu wizualnego. W tej technice kluczowym elementem jest kontrast między światłem a cieniem, co tworzy atmosferę tajemniczości oraz intensywności. Przykładami zastosowania low key mogą być portrety artystyczne, w których gra światła i cienia podkreśla rysy twarzy modela, nadając im wyrazistość i charakter. Fotografowie często stosują takie metody w fotografii mody czy portretowej, aby skoncentrować uwagę widza na danym obiekcie. Efekty low key są również wykorzystywane w filmie i sztukach performatywnych, aby wywołać emocje poprzez atmosferę. W branży filmowej technika ta ma zastosowanie w tworzeniu napięcia i dramatyzmu, co można zaobserwować w wielu filmach kryminalnych i thrillerach, gdzie ciemne, niejednoznaczne oświetlenie wpływa na odbiór narracji. Zrozumienie tej techniki jest kluczowe dla profesjonalnych fotografów, którzy pragną bawić się światłem, aby osiągać zamierzone efekty wizualne.

Pytanie 32

Zdjęcie wykonano, stosując plan

Ilustracja do pytania
A. amerykański.
B. daleki.
C. zbliżenie.
D. ogólny.
Odpowiedź 'zbliżenie' jest poprawna, ponieważ zdjęcie koncentruje się na specyficznym elemencie, którym w tym przypadku są stopy. Plan zbliżenia, znany również jako 'close-up', ma na celu ukazanie detali i szczegółów, co pozwala widzowi lepiej zrozumieć kontekst przedstawianego obiektu. W praktyce, takie ujęcia są często wykorzystywane w fotografii portretowej, gdzie uwydatnianie twarzy lub rąk dodaje emocjonalnej głębi obrazowi. Zastosowanie planu zbliżenia jest zgodne ze standardami branżowymi w zakresie kompozycji zdjęć, które podkreślają znaczenie detali w narracji wizualnej. Warto również zauważyć, że plan ogólny, który pokazuje szerszy kontekst, oraz plan daleki, który obejmuje jeszcze szerszą perspektywę, nie oddają intencji artystycznej tego zdjęcia. Plan amerykański, skupiający się na postaci od głowy do kolan, nie pasuje do opisu, ponieważ nie skupia się wystarczająco na szczególe, jakim są stopy. Dlatego zrozumienie różnic między tymi rodzajami planów jest kluczowe dla właściwego wykorzystania ich w praktyce fotograficznej.

Pytanie 33

Przedstawioną fotografię wykonano, stosując

Ilustracja do pytania
A. kadr poziomy i kompozycję rozbieżną.
B. kadr pionowy i kompozycję zbieżną.
C. kadr poziomy i kompozycję zbieżną.
D. kadr pionowy i kompozycję rozbieżną.
Odpowiedź jest poprawna, ponieważ zdjęcie zostało wykonane w kadrze pionowym, co oznacza, że jego wysokość przewyższa szerokość. Taki sposób kadrowania jest często stosowany w fotografii portretowej oraz w sytuacjach, gdy chcemy skupić się na elementach dominujących w pionie. Kompozycja zbieżna, widoczna w tym przypadku, wykorzystuje linie prowadzące, takie jak tory tramwajowe i alejki, które zbiegają się w punkcie na horyzoncie, co potęguje wrażenie głębi. Jest to technika stosowana w szerokim zakresie fotografii, od krajobrazów po zdjęcia architektoniczne, gdzie istotne jest wprowadzenie widza w głębię obrazu i uczucie przestrzeni. Aby stworzyć efektywną kompozycję zbieżną, fotografowie często poszukują naturalnych linii w otoczeniu, które prowadzą wzrok widza do punktu ucieczki. Warto zaznaczyć, że zgodność z zasadami kompozycji, takimi jak zasada trójek czy linie prowadzące, jest kluczowa w tworzeniu wizualnie atrakcyjnych obrazów.

Pytanie 34

Który parametr obiektywu decyduje o maksymalnej ilości światła, jaka może przez niego przejść?

A. Liczba soczewek
B. Jasność (minimalna wartość przysłony)
C. Średnica filtra
D. Długość ogniskowej
Jasność obiektywu, określana jako minimalna wartość przysłony (f-stop), jest kluczowym parametrem decydującym o maksymalnej ilości światła, jaka może przejść przez obiektyw. Im mniejsza wartość f-stop, tym większa średnica otworu przysłony, co pozwala na wpuszczenie większej ilości światła. To z kolei wpływa na możliwości fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak nocne zdjęcia czy w pomieszczeniach przy słabym świetle. Przykładowo, obiektyw o jasności f/1.4 pozwoli uzyskać wyraźniejsze i jaśniejsze zdjęcia w takich warunkach w porównaniu z obiektywem o jasności f/4. Dodatkowo, większa jasność obiektywu zapewnia lepszą kontrolę nad głębią ostrości, co jest przydatne w portretach czy fotografii artystycznej. W standardach branżowych i w praktyce fotograficznej, obiektywy o większej jasności są często droższe, ale ich wartość w kontekście jakości zdjęć i możliwości artystycznych jest nieoceniona.

Pytanie 35

Zniszczenie powłoki antyrefleksyjnej na soczewce obiektywu było wynikiem zastosowania podczas konserwacji

A. pędzelka.
B. optycznego środka do czyszczenia.
C. gruszki.
D. gospodarczego środka do czyszczenia.
To jest właśnie ten moment, kiedy praktyka spotyka się z teorią. Gospodarcze środki do czyszczenia, czyli na przykład różne płyny do mycia szyb czy uniwersalne detergenty kuchenne, naprawdę potrafią narobić szkód podczas czyszczenia obiektywów. Chodzi o to, że one często zawierają silne związki chemiczne (na przykład amoniak, alkohol izopropylowy w nieodpowiednich stężeniach albo inne agresywne rozpuszczalniki), które bez problemu rozpuszczą, zerwą lub uszkodzą delikatne powłoki nakładane na soczewki. W branży foto i optycznej zawsze zaleca się stosowanie dedykowanych środków czyszczących, które są neutralne chemicznie i przeznaczone typowo do soczewek z powłoką antyrefleksyjną. Szczerze mówiąc, nawet lekki kontakt soczewki z nieprzeznaczonym do tego środkiem gospodarczym może zostawić trwałe plamy, przebarwienia albo mikrouszkodzenia, które później wpływają na jakość zdjęć – pojawiają się np. odblaski, spadek kontrastu, nieprzyjemny efekt mgiełki. W praktyce, na szkoleniach i warsztatach zawsze mówi się: „Nie sięgaj po domowe środki! To nie lustro w łazience.” Używanie specjalistycznych preparatów i miękkich ściereczek z mikrofibry pozwala utrzymać optykę w idealnym stanie przez długie lata. Warto też pamiętać, że naprawa uszkodzonej powłoki jest kosztowna i często nieopłacalna. Lepiej zapobiegać niż leczyć – to podstawowa zasada w pracy z każdym sprzętem optycznym.

Pytanie 36

Który rodzaj planu zdjęciowego zastosowano na fotografii?

Ilustracja do pytania
A. Plan ogólny.
B. Detal.
C. Plan pełny.
D. Duże zbliżenie.
Wybór innego rodzaju planu zdjęciowego, takiego jak plan pełny, detal czy plan ogólny, nie oddaje charakterystyki przedstawionego obrazu. Plan pełny zazwyczaj pokazuje obiekt w kontekście jego otoczenia, co w tym przypadku nie pasuje, gdyż fotografia koncentruje się na owocach, a nie na ich lokalizacji. Plan ogólny z kolei odnosi się do szerszego ujęcia, które może ukazywać wiele elementów na raz, co również nie jest adekwatne w kontekście tej fotografii. Detal, choć może sugerować skupienie na szczegółach, jest terminem związanym z jeszcze bardziej szczegółowymi zbliżeniami, a w tym przypadku mamy do czynienia z dużym zbliżeniem, które wykracza poza standardowe ujęcie. Typowe błędy myślowe, które prowadzą do takich wniosków, to niedostateczne zrozumienie różnic pomiędzy tymi rodzajami planów oraz niezdolność do oceny, jak bliskość obiektu do obiektywu wpływa na percepcję szczegółów. Ostatecznie, zrozumienie tych terminów i ich zastosowania jest kluczowe w praktyce fotograficznej, co pozwala tworzyć bardziej trafne i artystyczne ujęcia.

Pytanie 37

Przedstawione urządzenie jest przeznaczone do ręcznej obróbki chemicznej materiałów

Ilustracja do pytania
A. pozytywowych na podłożu polietylenowym.
B. pozytywowych na podłożu papierowym.
C. negatywowych zwojowych.
D. negatywowych arkuszowych.
Urządzenie przedstawione na zdjęciu to bęben przeznaczony do ręcznej obróbki chemicznej negatywów zwojowych, które są typowym formatem używanym w tradycyjnej fotografii. Bębny te są stosowane w ciemni fotograficznej do wywoływania filmów w postaci zwojów, co jest kluczowym procesem w uzyskiwaniu zdjęć. Umożliwiają one równomierne nałożenie chemikaliów na film, co zapewnia wysoką jakość uchwyconego obrazu. Warto zauważyć, że w procesie obróbki negatywów zwojowych kontrola warunków, takich jak temperatura, czas i skład chemikaliów, jest niezwykle istotna. Współczesne laboratoria fotograficzne często stosują standardy ISO w zakresie jakości obróbki, co również odnosi się do dokładności i precyzji w używaniu tego typu urządzeń. Użycie bębna do ręcznej obróbki negatywów zwojowych pozwala na większą kontrolę nad procesem, co jest cenione przez profesjonalnych fotografów oraz entuzjastów fotografii tradycyjnej.

Pytanie 38

Który z programów do edycji grafiki rastrowej klasyfikowany jest jako freeware?

A. Adobe Photoshop
B. PhotoFiltre Studio
C. AvancePaint
D. Corel Photo-Paint
AvancePaint to program do obróbki grafiki rastrowej, który jest dostępny jako freeware, co oznacza, że użytkownicy mogą go pobrać i używać bez ponoszenia opłat licencyjnych. W przeciwieństwie do komercyjnych aplikacji, takich jak Adobe Photoshop czy Corel Photo-Paint, AvancePaint oferuje podstawowe funkcje edycyjne, które są wystarczające dla amatorów i użytkowników, którzy potrzebują prostych narzędzi do pracy z obrazami. Przykładowe zastosowania tego oprogramowania obejmują retuszowanie zdjęć, tworzenie prostych grafik oraz przygotowywanie obrazów do publikacji w internecie. W branży, w której liczy się dostępność narzędzi do edycji grafiki, AvancePaint staje się cenną alternatywą dla bardziej skomplikowanych programów. Przykłady profesjonalnych praktyk pokazują, że wiele osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z grafiką, korzysta z oprogramowania freeware, aby poznać podstawy edycji, zanim zdecydują się na inwestycje w bardziej zaawansowane rozwiązania.

Pytanie 39

Jaki symbol w aparatach cyfrowych wskazuje na tryb automatyki z wyborem czasu ekspozycji?

A. M
B. S
C. P
D. A
Wybór niepoprawnej odpowiedzi wskazuje na nieporozumienie dotyczące funkcji dostępnych w aparatach cyfrowych. Oznaczenie A odnosi się do trybu automatyki z preselekcją przysłony, co oznacza, że użytkownik ma możliwość ustawienia wartości przysłony, a aparat automatycznie dobiera czas otwarcia migawki. Ten tryb jest przydatny w sytuacjach, gdy priorytetem jest kontrola głębi ostrości, na przykład w portretach, gdzie ważne jest uzyskanie rozmytego tła. Z kolei M oznacza tryb manualny, w którym fotograf ma pełną kontrolę zarówno nad czasem otwarcia migawki, jak i przysłoną. Choć ten tryb zapewnia maksimum kreatywności, wymaga znacznej wiedzy o odpowiednich ustawieniach, co może być przytłaczające dla początkujących. Oznaczenie P wskazuje na tryb programowy, w którym aparat ustala zarówno czas, jak i przysłonę, co jest idealne dla amatorów, którzy chcą skupić się na kompozycji, zamiast na technicznych aspektach fotografowania. Użytkownicy mogą mylić te symboliki i ich funkcje, co prowadzi do frustracji podczas fotografowania, a w konsekwencji do nieoptymalnych wyników. Zrozumienie różnic między tymi trybami jest kluczem do efektywnego korzystania z aparatu i osiągania zamierzonych efektów.

Pytanie 40

Gromadząc sprzęt potrzebny do robienia zdjęć lustrzanką jednoobiektywową małych obiektów z podkreśleniem ich szczegółów, trzeba uwzględnić

A. soczewkę nakładaną
B. filtr UV
C. obiektyw zmiennoogniskowy
D. obiektyw stałoogniskowy z oznaczeniem Makro
Obiektyw stałoogniskowy z oznaczeniem Makro to idealny wybór do fotografowania małych przedmiotów z uwidocznieniem ich detali. Tego typu obiektywy charakteryzują się dużą zdolnością do odwzorowywania szczegółów oraz umożliwiają fotografię z bliskiej odległości. W standardach fotografii makro, kluczowe znaczenie ma także niska głębia ostrości, co pozwala na uzyskanie efektu bokeh, tła pięknie rozmytego, co podkreśla detale fotografowanego obiektu. Przykładem zastosowania obiektywu makro może być fotografia biżuterii, gdzie detale takie jak kamienie szlachetne czy faktura materiałów są kluczowe dla estetyki zdjęcia. Obiektywy makro są również często wykorzystywane w dokumentacji naukowej i przyrodniczej, gdzie precyzyjne odwzorowanie szczegółów jest niezbędne. Dodatkowo, stosując obiektyw makro, warto zwrócić uwagę na oświetlenie, które również odgrywa istotną rolę w fotografii detali, dlatego zaleca się użycie lamp makro lub pierścieniowe lampy LED.