Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 31 stycznia 2026 18:51
  • Data zakończenia: 31 stycznia 2026 19:07

Egzamin zdany!

Wynik: 27/40 punktów (67,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Standard metadanych IPTC w fotografii służy do

A. przechowywania informacji o autorze, prawach autorskich i opisie zdjęcia
B. przechowywania ustawień balansu bieli
C. zapisywania danych GPS o miejscu wykonania zdjęcia
D. kodowania informacji o parametrach ekspozycji
Standard metadanych IPTC (International Press Telecommunications Council) w fotografii jest kluczowym narzędziem do przechowywania informacji, które są niezbędne dla identyfikacji autorstwa, praw autorskich oraz opisu zdjęcia. IPTC definiuje zestaw pól, w których można umieścić dane takie jak imię i nazwisko autora, informacje o prawach autorskich oraz krótki opis lub tytuł zdjęcia. Przykładowo, w przypadku zdjęcia prasowego, odpowiednie wypełnienie tych metadanych pozwala na łatwe zidentyfikowanie autora, co jest szczególnie ważne w kontekście ochrony praw autorskich oraz przy poszukiwaniach zdjęć przez redakcje. Dobrze wypełnione metadane IPTC mogą także pomóc w optymalizacji zdjęć w wyszukiwarkach oraz w archiwizacji, co jest istotne dla profesjonalnych fotografów i agencji fotograficznych. Prawidłowe użycie standardu IPTC jest zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi, co pozwala na sprawniejsze zarządzanie zbiorami zdjęć.

Pytanie 2

Które oprogramowanie pozwala na efektywne zarządzanie plikami, ich nagrywanie, wyświetlanie, poszukiwanie, sortowanie, filtrowanie oraz edytowanie metadanych?

A. Corel Photo-Paint
B. Adobe Bridge
C. Adobe InDesign
D. Publisher
Corel Photo-Paint to program raczej do edycji grafiki rastrowej. Skupia się na tworzeniu i modyfikacji obrazów, a nie na zarządzaniu plikami. Wiesz, można w nim rysować, malować albo retuszować zdjęcia. Dlatego nie jest najlepszym rozwiązaniem do organizowania dużych zbiorów plików. Z drugiej strony, Microsoft Publisher to program do składu publikacji, głównie do tworzenia broszur czy ulotek. Jego możliwości do zarządzania plikami są raczej ograniczone, więc nie pomoże w efektywnym archiwizowaniu multimediów. Adobe InDesign też jest potężnym narzędziem do składu, ale nie nadaje się do zarządzania plikami tak, jak Adobe Bridge. W zasadzie InDesign to bardziej projektowanie układów i edycja tekstu, więc nie spełnia wymagań. Jak wybierzesz niewłaściwe narzędzie do zarządzania plikami, to potrafi to napsuć sporo kłopotów, na przykład długie czasy wyszukiwania. Warto postarać się dobrać oprogramowanie, które pasuje do Twoich potrzeb, bo to naprawdę wpływa na efektywność pracy w branży kreatywnej.

Pytanie 3

Zaznaczenie fragmentów zdjęcia w celu dokonania ich korekty realizowane jest w programie Adobe Photoshop za pomocą narzędzia

A. <i>gumka</i>
B. <i>rączka</i>
C. <i>lasso</i>
D. <i>stempel</i>
Dokonując zaznaczania fragmentów zdjęcia w Photoshopie, narzędzie lasso to absolutny klasyk i podstawa pracy każdego grafika. Lasso umożliwia tworzenie swobodnych, nieregularnych zaznaczeń – wystarczy poprowadzić kursorem linię wokół interesującego obszaru, a program zamieni ten ruch w aktywny obszar roboczy. To szczególnie przydatne, gdy kształt, który chcemy wyodrębnić, nie jest prosty czy geometryczny. Moim zdaniem, bez lassa trudno wyobrazić sobie dobrą selekcję włosów, tkanin czy innych złożonych elementów, gdzie liczy się precyzja i pełna kontrola. Dobre praktyki branżowe podpowiadają, by przed każdą poważniejszą korektą zawsze robić selekcję – to pozwala ograniczyć działania tylko do wybranego obszaru i nie psuć reszty pracy. Co ciekawe, lasso ma kilka wariantów: zwykłe, wielokątne oraz magnetyczne. Magnetyczne lasso pomaga, gdy obiekt mocno kontrastuje z tłem – program sam „przykleja” zaznaczenie do krawędzi. Wielu grafików łączy lasso z innymi narzędziami zaznaczania dla większej precyzji, co jest zgodne z dobrymi praktykami w branży. Praktycznie w każdym retuszu czy fotomontażu, gdzie trzeba podmienić tło, wyciąć postać albo zrobić selektywną korektę barw, korzysta się właśnie z narzędzia lasso. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet zaawansowani użytkownicy Photoshopa wracają do lassa, kiedy szybkie zaznaczenie magiczną różdżką czy prostokątem nie daje oczekiwanych rezultatów. To narzędzie daje najwięcej swobody i kontroli, a to w edycji zdjęć jest nie do przecenienia.

Pytanie 4

Tryb działania aparatu, w którym priorytet ma przesłona, oznaczany jest symbolem literowym

A. T/TV
B. A/AV
C. M
D. P
Odpowiedzi M, P oraz T/TV są niepoprawne, ponieważ każda z nich odnosi się do innych trybów pracy aparatu. Oznaczenie M (Manual) wskazuje na tryb manualny, w którym fotograf ma pełną kontrolę nad ustawieniami zarówno przesłony, jak i czasu naświetlania. Wybór tego trybu wymaga jednak bardziej zaawansowanej wiedzy o fotografii, ponieważ wszelkie parametry muszą być dostosowane ręcznie, co może być trudne dla początkujących. Oznaczenie P (Program) z kolei sugeruje, że aparat automatycznie dobiera zarówno przesłonę, jak i czas naświetlania, co nie daje użytkownikowi pełnej kontroli nad jednym z tych parametrów. To podejście może prowadzić do sytuacji, w których fotograf nie osiąga zamierzonych efektów artystycznych, szczególnie w sytuacjach wymagających specyficznych ustawień przesłony. Ostatnie oznaczenie T/TV (Time Value) odnosi się do trybu, w którym fotograf ustawia czas naświetlania, a aparat automatycznie dobiera wartość przesłony. Przykładowo, ten tryb można wykorzystać w fotografii sportowej, gdzie kluczowe jest uchwycenie ruchu w krótkim czasie. Użycie tych trybów może prowadzić do nieporozumień w kontekście kontroli nad głębią ostrości i efektami wizualnymi, dlatego ważne jest, aby zrozumieć ich funkcjonalność i zastosowanie w różnych warunkach oświetleniowych.

Pytanie 5

Na jakim nośniku danych można zapisać plik o rozmiarze 20 GB?

A. HD DVD
B. DVD-RW
C. CD-RW
D. DVD
Odpowiedzi takie jak CD-RW, DVD oraz DVD-RW są niewłaściwe w kontekście możliwości przechowywania pliku o rozmiarze 20 GB, co wynika z ograniczonej pojemności tych formatów. CD-RW to nośnik, który w najlepszym przypadku umożliwia zapis zaledwie 700 MB danych, co jest znacznie poniżej wymaganej wielkości pliku. Pojemność DVD, zarówno standardowego, jak i rewritable (DVD-RW), wynosi jedynie 4,7 GB na warstwę, a pojemność podwójnej warstwy DVD osiąga 8,5 GB. Oznacza to, że żaden z tych formatów nie jest wystarczający do przechowywania plików o wielkości 20 GB. Typowe błędy myślowe prowadzące do takiej interpretacji mogą obejmować niepełne zrozumienie pojemności różnych nośników danych oraz założenie, że nośniki z wcześniejszych generacji mogą wciąż być wystarczające dla nowoczesnych zastosowań. W rzeczywistości, w miarę rozwoju technologii, rosną wymagania dotyczące przechowywania danych, a starsze standardy muszą być porównywane z nowszymi, które lepiej odpowiadają na te potrzeby. Stąd, wybierając nośnik do przechowywania plików, ważne jest, aby wziąć pod uwagę ich rzeczywistą pojemność oraz przeznaczenie technologiczne.

Pytanie 6

Zdjęcie wykonano przy oświetleniu

Ilustracja do pytania
A. przednim.
B. tylnym.
C. bocznym.
D. górno-bocznym.
Wybór opcji "bocznym", "tylnym" lub "przednim" wskazuje na pewne nieporozumienia dotyczące podstaw oświetlenia i jego wpływu na kształtowanie obrazu. Oświetlenie boczne, które pada równolegle do obiektu, może wprowadzać złożone cienie, ale nie generuje efektu cieniowania, który jest obecny na zdjęciu. Z kolei oświetlenie tylne, zwane również backlighting, często powoduje, że obiekty stają się ciemne na pierwszym planie, co jest przeciwieństwem efektu widocznego na omawianym zdjęciu. Oświetlenie przednie natomiast, które pada bezpośrednio na obiekt z przodu, zazwyczaj eliminuje cienie, co nie odpowiada zaobserwowanym na zdjęciu efektom. Typowym błędem myślowym jest mylenie oświetlenia z jego efektem na percepcję. Zrozumienie, w jaki sposób różne kierunki światła wpływają na wygląd obiektów, jest kluczowe dla uzyskania pożądanych rezultatów zarówno w fotografii, jak i w projektowaniu przestrzennym. Standardy branżowe sugerują, że kreatywne podejście do oświetlenia może znacząco podnieść jakość wizualną materiału, dlatego tak ważne jest, aby umieć rozpoznać i zrozumieć różnice pomiędzy różnymi rodzajami oświetlenia.

Pytanie 7

Zdjęcie wykonano, stosując plan

Ilustracja do pytania
A. ogólny.
B. zbliżenie.
C. amerykański.
D. daleki.
Odpowiedź 'zbliżenie' jest poprawna, ponieważ zdjęcie koncentruje się na specyficznym elemencie, którym w tym przypadku są stopy. Plan zbliżenia, znany również jako 'close-up', ma na celu ukazanie detali i szczegółów, co pozwala widzowi lepiej zrozumieć kontekst przedstawianego obiektu. W praktyce, takie ujęcia są często wykorzystywane w fotografii portretowej, gdzie uwydatnianie twarzy lub rąk dodaje emocjonalnej głębi obrazowi. Zastosowanie planu zbliżenia jest zgodne ze standardami branżowymi w zakresie kompozycji zdjęć, które podkreślają znaczenie detali w narracji wizualnej. Warto również zauważyć, że plan ogólny, który pokazuje szerszy kontekst, oraz plan daleki, który obejmuje jeszcze szerszą perspektywę, nie oddają intencji artystycznej tego zdjęcia. Plan amerykański, skupiający się na postaci od głowy do kolan, nie pasuje do opisu, ponieważ nie skupia się wystarczająco na szczególe, jakim są stopy. Dlatego zrozumienie różnic między tymi rodzajami planów jest kluczowe dla właściwego wykorzystania ich w praktyce fotograficznej.

Pytanie 8

W aparatach fotograficznych oznaczenie S (Tv) odnosi się do trybu

A. automatyki z preselekcją przysłony
B. manualnego
C. automatyki z preselekcją czasu
D. automatyki programowej
Tryb S (znany również jako Tv w niektórych aparatach) oznacza automatyczną preselekcję czasu, co pozwala fotografowi na ręczne ustawienie czasu naświetlania. W tym trybie aparat automatycznie dobiera wartość przysłony, aby uzyskać prawidłową ekspozycję w zależności od panujących warunków oświetleniowych. Jest to niezwykle użyteczne w sytuacjach, gdzie ruch obiektów jest istotny, na przykład przy fotografowaniu sportów lub w przypadku szybkich zmian oświetlenia. Dzięki temu fotograf ma kontrolę nad czasem naświetlania, co pozwala na uchwycenie dynamicznych scen. Dobrą praktyką jest używanie tego trybu, gdy chcemy zamrozić ruch, na przykład przy fotografowaniu pędzącego samochodu, gdzie ustawienie krótkiego czasu naświetlania, np. 1/1000 sekundy, pozwala na uchwycenie szczegółów bez rozmycia. Warto również pamiętać, że zmieniając czas naświetlania, wpływamy na głębię ostrości zdjęcia, co powinno być brane pod uwagę podczas planowania kadrów, szczególnie w trybie S.

Pytanie 9

Fotograf, który do wykonania zdjęć krajobrazowych ustawił liczbę przysłony: f/1.2, czułość matrycy: ISO 1400 i czas ekspozycji: 30 sekund, najprawdopodobniej zamierza wykonać zdjęcia przy świetle zastanym

A. o świcie.
B. nocą.
C. w południe.
D. po południu.
Takie ustawienia aparatu – bardzo niska liczba przysłony f/1.2, wysoka czułość ISO 1400 i niezwykle długi czas naświetlania, bo aż 30 sekund – są typowe w fotografii nocnej. Przy tak słabym świetle, jakim dysponujemy w nocy, aparat musi zebrać maksymalnie dużo światła. Przysłona f/1.2 to jedna z najjaśniejszych dostępnych opcji i pozwala na wejście bardzo dużej ilości światła przez obiektyw. ISO 1400 to dość wysoka wartość, dzięki której matryca jest bardziej czuła, choć trzeba uważać na szumy, zwłaszcza w ciemnych partiach obrazu – to częsty kompromis w fotografii nocnej. 30 sekund ekspozycji pozwala rejestrować detale, których gołym okiem często nie widać – np. gwiazdy, światła miasta, czy nawet delikatne poświaty zorzy polarnej. Moim zdaniem, to klasyczny zestaw do robienia krajobrazów nocą, kiedy światła jest naprawdę mało. W praktyce wielu fotografów krajobrazowych właśnie tak ustawia sprzęt podczas sesji po zachodzie słońca lub przy nowiu księżyca. To też świetna okazja, żeby pobawić się z efektami, jak tzw. star trails czy rozmyte chmury. W ciągu dnia takie parametry skutkowałyby całkowitym prześwietleniem – zdjęcie byłoby po prostu białą plamą. W nocy natomiast pozwalają wydobyć piękno otoczenia, które normalnie byłoby niewidoczne dla ludzkiego oka. Takie podejście dobrze pokazuje praktyczne zastosowanie teorii ekspozycji w prawdziwych, często trudnych warunkach oświetleniowych.

Pytanie 10

Na której fotografii zastosowano kompozycję centralną?

A. Fotografia 1
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Fotografia 4
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Fotografia 2
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Fotografia 3
Ilustracja do odpowiedzi D
Jednym z częstych błędów w rozumieniu kompozycji fotograficznej jest mylenie kompozycji centralnej z układami diagonalnymi lub perspektywą zbieżną. Wielu osobom wydaje się, że motyw znajdujący się blisko środka, ale jednak przesunięty lekko w bok lub w głąb zdjęcia, także wpisuje się w schemat centralny. Tymczasem według przyjętych standardów, kompozycja centralna zakłada, że najważniejszy obiekt znajduje się w prostej linii na środku kadru – zarówno w pionie, jak i poziomie. Na przykład na fotografiach pokazujących ławki przy zaśnieżonej alejce czy donice ustawione w perspektywie, wzrok widza prowadzony jest w głąb zdjęcia, a główny element wcale nie dominuje w centrum. To są przykłady kadrów opartych o tzw. prowadzenie linii albo linię zbieżną czy regułę trzecich, gdzie motywy umieszcza się bardziej dynamicznie, z boku kadru, aby uzyskać głębię i wrażenie ruchu. Takie ustawienie buduje narrację i daje bardziej reporterski, nieco nieformalny efekt, ale nie jest to już kompozycja centralna. Kompozycja centralna stawia na spokój i symetrię, przez co przyciąga uwagę tylko do jednego punktu – praktycznie nie daje pola na rozproszenie uwagi. W praktyce, jeśli główny motyw zdjęcia jest przesunięty, nawet odrobinę, a reszta kadrów opiera się na prowadzeniu wzroku przez elementy boczne czy głębię, to zdecydowanie nie jest to podejście centralne. To dość typowy błąd, zwłaszcza u osób rozpoczynających naukę fotografii, bo intuicyjnie chcemy ustawiać obiekt "prawie na środku" – a jednak w tej dziedzinie liczy się bardzo dokładne oko i znajomość zasad kadrowania.

Pytanie 11

Poprawę ekspozycji zdjęcia w programie Adobe Photoshop dokonuje się z użyciem

A. koloru kryjącego.
B. poziomów.
C. stempla.
D. mapy gradientu.
Narzędzie poziomów w Adobe Photoshop to taka trochę podstawa, jeśli chodzi o szybkie poprawienie ekspozycji zdjęcia. Działa na zasadzie przesuwania suwaków odpowiadających za cienie, półtony i światła, czyli to, co w fotografii jest kluczowe dla balansu jasności i kontrastu. Bardzo często, gdy zdjęcie jest niedoświetlone albo przepalone, właśnie poziomy pozwalają w prosty sposób przywrócić detale w ciemnych lub jasnych partiach. Moim zdaniem nie ma bardziej intuicyjnego podejścia do korygowania ekspozycji, zwłaszcza na etapie wstępnej obróbki. Profesjonaliści używają tego narzędzia właściwie non stop, bo pozwala szybko wyprostować histogram zdjęcia – a to taki wykres, na którym widać rozkład jasności. Fajnie też, że poziomy pozwalają pracować osobno na kanałach RGB, co się przydaje jak zdjęcie ma np. niechciane zafarby. W branży graficznej i fotograficznej to jeden ze standardów i, szczerze mówiąc, jak ktoś nie ogarnia poziomów, to trochę tak, jakby nie znał podstaw Photoshopa. Mało kto wie, że poziomy można też używać do precyzyjnego ustawiania punktów czerni i bieli, co potrafi uratować nawet bardzo słabe zdjęcie pod kątem ekspozycji. Z mojego doświadczenia – poziomy to jedno z tych narzędzi, które naprawdę warto opanować, bo przydają się nie tylko w fotografii, ale też wszędzie tam, gdzie liczy się kontrola nad jasnością obrazu.

Pytanie 12

Czy fotograf, który wykonał opłaconą przez rodziców sesję zdjęciową dziecka, może opublikować je na swojej stronie internetowej?

A. Może opublikować wizerunek dziecka za pisemną zgodą rodziców.
B. Może, ponieważ pobrał opłatę za zrealizowaną sesję zdjęciową.
C. Może opublikować wizerunek dziecka bez pytania o zgodę.
D. Może, ponieważ zdjęcie będzie tylko na jego stronie internetowej.
To właśnie pisemna zgoda rodziców daje fotografowi jasną podstawę prawną do publikacji wizerunku dziecka w internecie, na przykład na stronie portfolio. W Polsce ochrona wizerunku, zwłaszcza osób niepełnoletnich, jest naprawdę restrykcyjna – reguluje to m.in. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81) oraz ogólne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Sam fakt, że rodzice zapłacili za sesję, nie znaczy automatycznie, że pozwalają na dalsze wykorzystanie zdjęć – prawo rozróżnia zgodę na wykonanie fotografii od zgody na jej rozpowszechnianie. W praktyce wygląda to tak, że nawet jeśli zdjęcie ma trafić tylko do portfolio albo na stronę www, to fotograf musi mieć wyraźną, najlepiej pisemną zgodę – to zabezpiecza obie strony przed nieporozumieniami. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepsi fotografowie zawsze podkreślają to klientom na początku współpracy i dbają o przejrzystość. Często podpisuje się wtedy odpowiedni dokument, gdzie dokładnie jest określone, w jakim zakresie wizerunek dziecka może być użyty. To też dobra praktyka, bo chroni fotografa w razie jakichkolwiek roszczeń. Szczerze mówiąc, takie podejście buduje też zaufanie – klienci wolą współpracować z osobami, które szanują ich prywatność i działają zgodnie z prawem. Warto pamiętać, że wykorzystanie fotografii dziecka bez takiej zgody, nawet w celach promocyjnych, może się skończyć poważnymi problemami prawnymi oraz utratą reputacji.

Pytanie 13

Jaką technikę wykorzystuje się do uzyskania zdjęć o rozszerzonej gamie tonalnej?

A. posteryzacji
B. fotomontażu
C. HDR
D. 3D
HDR, czyli High Dynamic Range, to technika fotograficzna, która pozwala na uchwycenie szerszej rozpiętości tonalnej w porównaniu do standardowych zdjęć. Dzięki tej metodzie możliwe jest jednoczesne uwydatnienie szczegółów w jasnych i ciemnych partiach obrazu, co jest szczególnie ważne w sytuacjach z trudnymi warunkami oświetleniowymi, jak np. podczas wschodu lub zachodu słońca. Proces HDR polega na wykonaniu kilku zdjęć tej samej sceny z różnymi ustawieniami ekspozycji, a następnie ich połączeniu w celu uzyskania jednego obrazu o większej głębi tonalnej. Praktyczne zastosowanie HDR można zobaczyć w fotografii krajobrazowej, architektonicznej czy portretowej. Ważnym aspektem jest także umiejętne korzystanie z oprogramowania do edycji zdjęć, które umożliwia efektywne zestawianie ujęć oraz korekcję kolorów, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży fotograficznej.

Pytanie 14

W celu zlikwidowania refleksów widocznych na fotografowanym obiekcie należy podczas rejestracji obrazu zastosować

A. blendę.
B. filtr barwny.
C. filtr polaryzacyjny.
D. strumienicę.
Filtr polaryzacyjny jest naprawdę nieoceniony, gdy chodzi o eliminowanie niepożądanych refleksów na powierzchniach takich jak szkło, woda czy nawet błyszczące elementy przedmiotów podczas fotografowania. Jego działanie opiera się na selektywnym przepuszczaniu światła o określonej polaryzacji, co pozwala zredukować odbicia, które najczęściej zaburzają czytelność detali na zdjęciu. W praktyce – jeśli kiedyś próbowałeś sfotografować witrynę sklepową albo karoserię samochodu i miałeś problem z widocznymi odbiciami światła, to właśnie filtr polaryzacyjny jest tym, czego używają profesjonaliści. Obecnie uznaje się, że to jedno z podstawowych akcesoriów w fotografii produktowej, architektonicznej i krajobrazowej. Standardy branżowe fotograficzne wręcz zalecają stosowanie filtrów polaryzacyjnych szczególnie w pracy z błyszczącymi powierzchniami, gdzie liczy się czystość obrazu. Dodatkowy efekt to nasycenie kolorów — niebo staje się bardziej niebieskie, zieleń intensywniejsza, a barwy po prostu żywe, co często ratuje kadr, szczególnie na zewnątrz. Moim zdaniem, jeżeli chcesz panować nad światłem w sposób świadomy i profesjonalny, filtr polaryzacyjny to niezbędnik w torbie fotografa. Warto też pamiętać, że prawidłowe ustawienie filtra (obracając go na obiektywie) to klucz do maksymalnego efektu — i tu często praktyka czyni mistrza.

Pytanie 15

Ile wynosi optymalna rozdzielczość obrazu cyfrowego przeznaczonego do umieszczenia w internecie?

A. 200 ppi
B. 100 ppi
C. 72 ppi
D. 300 ppi
Optymalna rozdzielczość obrazu cyfrowego przeznaczonego do umieszczenia w internecie to faktycznie 72 ppi (piksele na cal). Wynika to z tego, jak większość monitorów i urządzeń mobilnych przez lata wyświetlała obrazy – 72 ppi stało się takim trochę branżowym standardem i do dziś jest powszechnie stosowane w projektowaniu grafiki na strony www czy do social mediów. Chodzi o to, żeby plik graficzny nie był zbyt ciężki, a jednocześnie wyglądał ostro na typowych ekranach. Przy tej wartości obrazy wyświetlają się szybko, nie obciążając za bardzo serwera ani przeglądarki użytkownika. Co ciekawe, nowoczesne wyświetlacze mają już czasem wyższą gęstość pikseli (np. Retina w produktach Apple), ale mimo tego w praktyce 72 ppi nadal się sprawdza, bo serwisy internetowe często skalują obrazki automatycznie pod wyświetlacz. W codziennej pracy grafika czy web developera ustawia się pliki właśnie na 72 ppi, jeśli mają trafić do internetu, żeby niepotrzebnie nie powiększać ich rozmiarów. Z mojego doświadczenia, jeśli ktoś wrzuca zdjęcia w wyższej rozdzielczości na stronę, to tylko zajmuje miejsce na serwerze i spowalnia ładowanie strony, a efekt wizualny praktycznie się nie zmienia. No i pamiętaj – ppi ma znaczenie tylko podczas przygotowywania do druku lub internetu. W druku sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Pytanie 16

Aby zminimalizować odbicia i zwiększyć kontrast cieni w fotografii studyjnej przedmiotów codziennego użytku, warto wykorzystać blendę z powierzchnią

A. złotą
B. białą
C. czarną
D. srebrną
Użycie czarnej blendy w studyjnej fotografii przedmiotów użytkowych jest kluczowe dla osiągnięcia zamierzonych efektów w zakresie kontroli światła. Czarne powierzchnie absorbują światło, co pozwala na zniwelowanie odblasków oraz pogłębienie cieni, nadając obiektom głębię i wymiarowość. W praktyce, umieszczając czarną blendę w odpowiednim miejscu względem źródła światła, możemy znacząco wpłynąć na charakter zdjęcia, tworząc bardziej dramatyczne i wyraziste kompozycje. W przypadku fotografowania błyszczących przedmiotów, takich jak metal czy szkło, czarna blendy szczególnie przydaje się do eliminowania niepożądanych refleksów, które mogłyby zniekształcić obraz. Dodatkowo, wykorzystanie czarnej blendy jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży, które zalecają świadome zarządzanie światłem w celu osiągnięcia profesjonalnych rezultatów. Warto także eksperymentować z różnymi kątami i odległościami blendy, aby uzyskać pożądany efekt wizualny.

Pytanie 17

Jakiego filtra należy użyć podczas robienia zdjęć w podczerwieni?

A. Połówkowy
B. UV
C. IR
D. Polaryzacyjny
Filtr IR (podczerwieni) jest niezbędnym narzędziem podczas wykonywania zdjęć w tym zakresie spektralnym, ponieważ jego zadaniem jest przepuszczenie promieniowania podczerwonego, a jednocześnie zablokowanie widocznego światła. W fotografii podczerwonej, szczególnie w zastosowaniach artystycznych i naukowych, kluczowe jest uchwycenie detali, które są niewidoczne dla ludzkiego oka. Przykładowo, w fotografii krajobrazowej, użycie filtru IR pozwala na uzyskanie niezwykłych efektów wizualnych, takich jak jasne niebo w kontrastującym tle zieleni roślinności, która odbija podczerwień. Dzięki zastosowaniu filtra IR, można również badać termiczne właściwości obiektów, co znajduje zastosowanie w naukach przyrodniczych oraz medycynie. Standardy branżowe zalecają użycie filtrów IR o wysokiej przepuszczalności w zakresie długości fal 700-1200 nm, co zapewnia odpowiednią jakość obrazu oraz minimalizuje zniekształcenia.

Pytanie 18

Zamieszczony na fotografii portret wykonano, wykorzystując oświetlenie

Ilustracja do pytania
A. dolne.
B. górne.
C. boczne.
D. tylne.
Oświetlenie boczne w portrecie to bardzo charakterystyczna technika, którą łatwo rozpoznać po mocnych kontrastach i wyraźnym modelowaniu twarzy. W tym przypadku światło pada z lewej strony modela, co sprawia, że jedna część twarzy jest dobrze oświetlona, a druga pozostaje w cieniu. Takie rozwiązanie często stosuje się w portretach studyjnych, bo pozwala wydobyć trójwymiarowość i strukturę twarzy. Moim zdaniem, właśnie boczne światło najlepiej podkreśla charakter osoby i nadaje zdjęciu głębię. W praktyce, fotografowie wybierają ten sposób oświetlenia, kiedy zależy im na pokazaniu detali skóry, tekstury ubrania czy nawet na wywołaniu konkretnego nastroju – czasem bardziej tajemniczego albo dramatycznego. Standardy branżowe, chociażby w fotografii portretowej, zalecają stosowanie światła bocznego do podkreślania rysów twarzy czy uzyskania efektu Rembrandta, który jest bardzo ceniony w profesjonalnych sesjach. Najczęściej ustawia się lampę studyjną albo okno pod kątem około 90 stopni względem fotografowanej osoby. Dzięki temu światło nie tylko rzeźbi twarz, ale pozwala uzyskać naturalistyczny efekt i sprawić, że portret nie jest płaski. Z mojego doświadczenia, dobrze ustawione oświetlenie boczne naprawdę robi robotę, szczególnie jeśli chcemy uwypuklić indywidualne cechy modela i pokazać coś więcej niż tylko zwykłe zdjęcie.

Pytanie 19

W studyjnej fotografii produktowej termin rim light odnosi się do

A. głównego światła padającego od przodu na produkt
B. światła wypełniającego, redukującego cienie
C. światła modelującego fakturę powierzchni produktu
D. światła umieszczonego za obiektem, podkreślającego jego krawędzie
Rim light, czyli światło obrysowe, to technika oświetleniowa, która ma kluczowe znaczenie w studyjnej fotografii produktowej. Jest to światło umieszczone za obiektem, które podkreśla jego krawędzie, nadając mu głębię i trójwymiarowość. Dzięki temu produkt staje się bardziej wyrazisty na tle, co pozwala na lepsze uchwycenie detali oraz faktur. Używając rim light, często można też uzyskać efekt halo, który jest atrakcyjny wizualnie i przyciąga uwagę. W praktyce, aby uzyskać odpowiedni efekt, należy odpowiednio ustawić źródło światła, tak aby nie oświetlało frontalnie produktu, ale jedynie jego krawędzie. Dobre praktyki wskazują, że warto eksperymentować z różnymi kątami i intensywnością światła, by osiągnąć pożądany rezultat. Często stosuje się również reflektory lub dyfuzory, aby światło było bardziej miękkie i mniej ostre, co pozwala na subtelniejsze podkreślenie detali. Wiele profesjonalnych fotografów wykorzystuje tę technikę do tworzenia obrazów, które nie tylko dobrze wyglądają, ale również skutecznie przedstawiają produkt w kontekście marketingowym.

Pytanie 20

Dla uzyskania efektu prowadzonej rozmowy przy użyciu telefonów komórkowych w kompozycji fotografii zastosowano częściowe odejście od zasady

Ilustracja do pytania
A. podziału diagonalnego.
B. trójpodziału.
C. złotego podziału.
D. podziału ukośnego.
Trójpodział to jedna z najpopularniejszych zasad kompozycji w fotografii, która pozwala na uzyskanie zrównoważonego i harmonijnego obrazu. Dzieląc kadr na dziewięć równych części przy pomocy dwóch linii poziomych i dwóch pionowych, uzyskujemy cztery punkty przecięcia, znane jako punkty mocne. Umieszczanie kluczowych elementów kompozycji w tych miejscach przyciąga wzrok i nadaje dynamikę zdjęciu. W przypadku prowadzonej rozmowy na telefonach komórkowych, zastosowanie trójpodziału mogłoby skutkować bardziej naturalnym i przyjemnym dla oka rozmieszczeniem osób na fotografii. Jednak w tym przypadku widoczny jest celowy wybór, by nie stosować się ściśle do tej zasady, co dodaje pewnej swobody i dynamiki rozmowie. Przykładem może być ustawienie postaci częściowo poza punktami mocnymi, co może symbolizować ich interakcję oraz zaangażowanie w rozmowę, co jest bardzo istotne w kontekście komunikacji wizualnej. Warto pamiętać, że choć zasady kompozycji są pomocne, ich elastyczne stosowanie może prowadzić do unikalnych efektów artystycznych.

Pytanie 21

Wybielanie zębów w programie Adobe Photoshop realizuje się z użyciem opcji

A. lasso, gradient.
B. jasność, mieszanie kanałów.
C. kontrast, posteryzacja.
D. lasso, barwy/nasycenie.
Prawidłowa odpowiedź opiera się na jednym z najbardziej skutecznych i przyjętych w branży sposobów wybielania zębów w Photoshopie. Najpierw używa się narzędzia lasso do precyzyjnego zaznaczenia obszaru zębów, co pozwala na bardzo dokładną selekcję i ograniczenie wpływu dalszych zmian tylko do tego fragmentu zdjęcia. Potem, korzystając z opcji Barwa/Nasycenie (Hue/Saturation), można szybko i wygodnie obniżyć nasycenie żółtych tonów, a równocześnie troszkę podnieść jasność – to daje naturalny efekt wybielenia bez sztuczności. Moim zdaniem, to rozwiązanie jest nie tylko szybkie, ale i bardzo bezpieczne, bo nie niszczy struktury koloru, pozwala zachować naturalny wygląd. W praktyce wielu retuszerów korzysta właśnie z tej kombinacji, bo umożliwia łatwe kontrolowanie efektu przez maskowanie i ewentualne cofnięcie zmian na warstwie dopasowania. Warto dodać, że takie podejście sprawdza się także przy innych drobnych korektach kolorystycznych twarzy, np. niwelowaniu zaczerwienień skóry. Myślę, że znajomość tej techniki zdecydowanie ułatwia codzienną pracę z retuszem portretów i jest zgodna z profesjonalnymi standardami stosowanymi np. w fotografii reklamowej czy ślubnej. Jeśli zależy Ci na naturalności – to najlepszy wybór.

Pytanie 22

Skanowanie zdjęć to proces polegający na

A. konwersji materiału analogowego na cyfrowy
B. konwersji materiału cyfrowego na analogowy
C. stworzeniu plików RAW
D. przygotowaniu kopii zdjęciowych
Skanowanie fotografii polega na zamianie materiału analogowego na cyfrowy, co jest kluczowym procesem w archiwizacji i obróbce zdjęć. Podczas skanowania, fizyczne zdjęcie, zwykle wykonane na papierze fotograficznym, jest przetwarzane przez skaner, który rejestruje obraz w formie cyfrowej. Proces ten polega na analizie pikseli, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu z zachowaniem detali i kolorów. W praktyce, skanowanie pozwala również na dalsze manipulacje zdjęciami w programach graficznych, umożliwiając ich edycję, retusz czy digitalizację archiwalnych zasobów. W branży fotograficznej standardem jest używanie skanerów o wysokiej rozdzielczości, aby zapewnić maksymalną jakość skanowanych obrazów. Dodatkowo, digitalizacja materiałów analogowych staje się istotna w kontekście dziedzictwa kulturowego, gdzie archiwizacja i ochrona zdjęć historycznych stają się priorytetem.

Pytanie 23

Z jakiej odległości powinien fotograf oświetlić obiekt, jeśli wykorzystuje lampę błyskową o LP=42, przy ISO 100 oraz przysłonie f/8?

A. Około 30 m
B. Około 5 m
C. Około 15 m
D. Około 1 m
W kontekście fotografii, zrozumienie odległości, z jakiej powinno się oświetlać obiekty przy użyciu lamp błyskowych, jest kluczowe dla uzyskania odpowiedniej ekspozycji i jakości zdjęć. Wybór odległości 1 m, 15 m lub 30 m w tym zadaniu opiera się na błędnych założeniach dotyczących działania lamp błyskowych i ich liczby przewodniej. Oświetlenie obiektu z odległości 1 m byłoby niewystarczające do uzyskania pożądanej głębi ostrości i mogłoby prowadzić do prześwietlenia obrazu, ponieważ światło z lampy błyskowej byłoby zbyt intensywne w stosunku do odległości i otoczenia. Z kolei wybór odległości 15 m lub 30 m jest równie problematyczny, ponieważ w takich przypadkach intensywność światła staje się zbyt niska, co prowadzi do niedoświetlenia obiektu. To także może spowodować utratę detali i jakości zdjęcia. Takie pomyłki są często wynikiem niepełnego zrozumienia zasad działania lamp błyskowych i ich zastosowania w praktyce. Przy fotografowaniu z użyciem lamp błyskowych, kluczowe jest, aby pamiętać o ich liczbie przewodniej, która wskazuje na maksymalną odległość, z jakiej lampa może efektywnie oświetlać obiekt przy danym ustawieniu, oraz o wartości przesłony i ISO, które wpływają na ilość światła docierającego do matrycy aparatu. Właściwe podejście do tych parametrów gwarantuje profesjonalne rezultaty i znacznie poprawia jakość wykonywanych zdjęć.

Pytanie 24

Uzyskanie na zdjęciu efektu "zamrożenia ruchu" szybko jadącego samochodu wymaga ustawienia czasu naświetlania na wartość

A. 1/30 s
B. 1/15 s
C. 1/500 s
D. 1/80 s
Ustawienie czasu naświetlania na 1/500 sekundy to właśnie jeden z najczęściej stosowanych sposobów na uzyskanie efektu „zamrożenia ruchu” w fotografii, zwłaszcza w kontekście dynamicznych scen takich jak jadący samochód. Przy tak krótkim ekspozycji matryca aparatu rejestruje tylko ułamek sekundy z życia fotografowanego obiektu, przez co ruch praktycznie nie ma szansy zarejestrować się jako rozmazanie. W praktyce, zawodowi fotografowie sportowi czy prasowi bardzo często używają właśnie czasów rzędu 1/500 s, a nawet krótszych (np. 1/1000 s), żeby mieć pewność, że nawet bardzo szybki ruch zostanie oddany ostro i wyraźnie. Takie ustawienie jest też zgodne z podstawowymi zasadami fotografii ruchu – im szybciej porusza się obiekt, tym krótszego czasu naświetlania trzeba użyć. Oczywiście, przy tak krótkich czasach trzeba zadbać o odpowiednie doświetlenie – albo jasny dzień, albo otwarta przysłona, albo wyższe ISO. Z mojego doświadczenia wynika, że początkujący często próbują „zamrozić” szybki ruch dłuższymi czasami, ale nawet przy 1/80 s pojawia się już wyraźne rozmycie. Warto pamiętać, że eksperymentując z dynamicznymi scenami, lepiej ustawić nawet krótszy czas niż 1/500 s, szczególnie przy zdjęciach sportowych czy fotografii ulicznej, gdzie nie ma miejsca na kompromisy pod kątem ostrości ruchomych elementów. W branży przyjęło się, że 1/500 s to minimum dla szybkich obiektów, więc to bardzo praktyczna i uniwersalna wartość.

Pytanie 25

Wygładzanie skóry w programie Adobe Photoshop realizowane jest z użyciem narzędzia

A. gumka.
B. inteligentne wyostrzanie.
C. stempel.
D. separacja częstotliwości.
Separacja częstotliwości w Photoshopie to prawdziwy gamechanger, jeśli chodzi o profesjonalne wygładzanie skóry, zwłaszcza w branży beauty czy portretowej. Cała magia polega na tym, że rozdzielasz zdjęcie na dwa osobne poziomy: jeden odpowiada za szczegóły (np. pory, drobne włoski), drugi za kolory i ogólne przejścia tonalne. Dzięki temu możesz wygładzić kolorystykę skóry, nie zabijając przy tym tekstury. To właśnie ta metoda pozwala wyeliminować nieestetyczne przebarwienia albo plamy, jednocześnie zachowując naturalny wygląd skóry – żaden efekt maski, tylko subtelne poprawki. Moim zdaniem, separacja częstotliwości to też świetny sposób, żeby uniknąć typowych błędów początkujących, którzy czasem przesadzają z rozmywaniem czy klonowaniem. Pracując tą techniką, dużo łatwiej kontrolować efekt końcowy. W profesjonalnych workflow retuszerskich separację stosuje się regularnie, bo daje maksymalną elastyczność. W praktyce wygląda to tak, że tworzysz dwa duplikaty warstwy – jedna dla niskich częstotliwości, druga dla wysokich – i edytujesz je niezależnie. Warto też wspomnieć, że taka metoda jest zgodna z dobrymi praktykami, bo nie prowadzi do utraty szczegółów ani nie niszczy struktury skóry, co jest kluczowe w wysokiej klasy retuszu. Jak się w tym wprawisz, to efekty potrafią naprawdę zachwycić nawet najbardziej wymagających klientów.

Pytanie 26

Materiał, który nie wywołuje reakcji alergicznych na światło, reaguje na promieniowanie o kolorze

A. żółtym
B. niebieskim
C. czerwonym
D. zielonym
Odpowiedzi wskazujące na czułość materiału na światło o barwie czerwonej, zielonej czy żółtej opierają się na nieporozumieniu co do zasad działania materiałów optycznych oraz ich interakcji z różnymi długościami fal świetlnych. Barwa czerwona, będąca na końcu widma, często wiąże się z przesunięciem ku dłuższym falom, co może prowadzić do sytuacji, w której materiały nieuczulone optycznie mogą absorbować część tego zakresu, zniekształcając obraz. W przypadku barwy zielonej, choć niektóre materiały mogą być na nią czułe, nie jest to standardowa właściwość materiałów optycznie neutralnych. Materiały te powinny charakteryzować się równomiernym rozkładem transmisji w całym zakresie widma widzialnego, co oznacza, że ich czułość na konkretne kolory jest zredukowana. Z kolei barwa żółta, będąca połączeniem czerwonego i zielonego światła, również nie jest związana z optycznym neutralnością materiału. Typowe błędy myślowe, które mogą prowadzić do takich wniosków, wynikają z pomieszania pojęć dotyczących filtracji barwnej i materiałów, które mają zachować optyczną neutralność. Warto pamiętać, że w branży optycznej materiały optycznie neutralne są kluczowe dla zachowania integralności wizualnej, co podkreśla znaczenie ich właściwej selekcji w projektach technologicznych.

Pytanie 27

Drukarka, która produkuje wydruki ekologiczne, nietoksyczne, bez zapachu oraz odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, korzysta z materiałów elastycznych

A. termiczna
B. lateksowa
C. sublimacyjna
D. igłowa
Drukarki termiczne, sublimacyjne oraz igłowe charakteryzują się zupełnie innymi procesami drukowania, które nie umożliwiają osiągnięcia właściwości, jakie oferuje drukarka lateksowa. Drukarki termiczne wykorzystują ciepło do wytwarzania obrazu na specjalnym papierze, co ogranicza ich zastosowanie głównie do druku paragonów lub etykiet. Wydruki te nie są odporne na działanie promieni UV ani warunków atmosferycznych, co czyni je nieodpowiednimi do długoterminowej ekspozycji na zewnątrz. Z kolei drukarki sublimacyjne wykorzystują proces sublimacji barwników, co skutkuje utrwaleniem obrazu w podłożu, jednakże są one głównie stosowane do druku tekstylnego i nie oferują elastyczności, jaką zapewniają farby lateksowe. Ponadto, wydruki sublimacyjne są zazwyczaj mniej odporne na czynniki atmosferyczne i mogą blaknąć pod wpływem promieni UV. Drukarki igłowe, z kolei, działają na zasadzie uderzania igieł w taśmę barwiącą, co ogranicza jakość wydruków i sprawia, że są one bardziej odpowiednie do dokumentów tekstowych niż do grafiki. W kontekście ekologiczności, te technologie nie posiadają zalet farb lateksowych, które są przyjazne dla środowiska oraz użytkowników. Dlatego istotne jest, aby przy wyborze technologii druku kierować się ich właściwościami i zastosowaniami, co pozwoli na uzyskanie optymalnych efektów w konkretnych projektach.

Pytanie 28

Na której fotografii zastosowano perspektywę ptasią?

Ilustracja do pytania
A. IV.
B. II.
C. I.
D. III.
Perspektywa ptasia to technika, w której zdjęcia są wykonywane z góry na dół, co pozwala na uzyskanie unikalnego widoku oraz ukazanie przestrzeni w sposób, który nie jest możliwy z poziomu oczu. W przypadku zdjęcia IV. widzimy, jak rośliny i ziemia są fotografowane z dużej wysokości, co doskonale ilustruje tę technikę. Tego typu perspektywa jest często wykorzystywana w fotografii krajobrazowej, architektonicznej oraz w dokumentacji przyrodniczej, gdzie istotne jest ukazanie kontekstu i relacji przestrzennych. Przykładowo, w fotografii miejskiej perspektywa ptasia może być używana do ukazania układu ulic, budynków oraz ich otoczenia, co daje widzowi szerszy obraz i lepsze zrozumienie struktury miasta. Warto również wspomnieć o dobrych praktykach w fotografii, które zalecają eksperymentowanie z różnymi kątami ujęć, aby uchwycić interesujące kompozycje i szczegóły, które mogą być niewidoczne z poziomu użytkownika.

Pytanie 29

Aby uzyskać kierunkową wiązkę światła o równomiernym natężeniu w każdym punkcie przekroju poprzecznego z możliwością płynnej regulacji kąta rozsyłu, należy na lampę nałożyć

A. sześciokątny softbox
B. metalowe wrota
C. stożkowy tubus
D. soczewkę Fresnela
Wybór sześciokątnego softboksa jako rozwiązania do uzyskania ukierunkowanej wiązki światła nie jest właściwy, ponieważ softboks ma na celu miękkie rozproszenie światła, a nie jego kierunkowe skupienie. Tego rodzaju akcesoria są używane w celu eliminacji cieni i uzyskania łagodnego efektu oświetleniowego, co jest przydatne w fotografii portretowej, jednak nie spełnia wymagań dotyczących jednorodności natężenia światła w każdym punkcie przekroju. Metalowe wrota, mimo że umożliwiają kontrolę nad kształtem i kierunkiem światła, nie pozwalają na uzyskanie równomiernego rozsyłu, gdyż ich główną funkcją jest blokowanie lub ograniczanie strumienia świetlnego, co prowadzi do niejednolitości w oświetleniu. Stożkowy tubus z kolei, chociaż ma zastosowanie w kierowaniu światła, nie zapewnia takiej precyzji i równomierności natężenia, jak soczewka Fresnela. W praktyce użycie tych elementów może doprowadzić do sytuacji, w której światło będzie mniej efektywne i niezgodne z zamierzonymi efektami wizualnymi. Zrozumienie funkcji każdego z tych narzędzi jest kluczowe dla uzyskania optymalnych wyników w pracy z oświetleniem, co podkreśla znaczenie wyboru odpowiednich akcesoriów w zależności od specyficznych potrzeb produkcji.

Pytanie 30

Podczas wykonywania zdjęć przyrodniczych z użyciem teleobiektywu i obiektywu lustrzanego w celu stabilizacji pracy aparatu należy zastosować

A. statyw kolumnowy.
B. kolumnę reprodukcyjną
C. telekonwerter.
D. monopod z głowicą kulową.
Monopod z głowicą kulową to naprawdę praktyczne i bardzo często wybierane rozwiązanie przez fotografów przyrodniczych pracujących z długimi teleobiektywami lub obiektywami lustrzanymi. Jego główną zaletą jest wyraźne zwiększenie stabilności aparatu podczas fotografowania z dużą ogniskową – co, nie ukrywajmy, ma ogromny wpływ na ostrość zdjęć i ogranicza ryzyko poruszenia, zwłaszcza przy dłuższych czasach naświetlania. Monopod daje dużo większą mobilność niż statyw – łatwo się go przestawia, można się szybko przemieścić za zwierzęciem czy zmienić kadr, a przy tym zachować wsparcie dla ciężkiego sprzętu. Głowica kulowa umożliwia płynną zmianę kąta nachylenia aparatu, co jest wręcz nieocenione, gdy trzeba szybko zareagować na ruch sfotografowanego zwierzęcia. W praktyce wielu zawodowych fotografów dzikiej przyrody wręcz nie wyobraża sobie pracy bez monopodu – szczególnie w terenie, gdzie liczy się szybkość i możliwość szybkiego ustawienia sprzętu. Wybierając monopod, warto zwrócić uwagę na jego nośność i jakość głowicy, bo przy ciężkich obiektywach to naprawdę robi różnicę. Z mojego doświadczenia wynika, że taki zestaw faktycznie ułatwia życie i pozwala skupić się na kompozycji kadru, a nie na walce z ciężarem aparatu.

Pytanie 31

Ustawienie jak na rysunku krzywej tonalnej w oknie dialogowym polecenia „Krzywe” spowoduje

Ilustracja do pytania
A. ogólne zwiększenie kontrastu.
B. zwiększenie kontrastu w tonach średnich.
C. zmniejszenie kontrastu w tonach średnich.
D. ogólne zmniejszenie kontrastu.
Krzywa tonalna, której użyto na ilustracji, nie przypomina typowej litery „S”, która odpowiada za zwiększenie kontrastu, tylko wręcz przeciwnie – jej środek jest spłaszczony, co sprawia, że różnice w jasności w tonach średnich się wyrównują. Często spotykam się z przekonaniem, że każda modyfikacja krzywej prowadzi do ogólnej zmiany kontrastu na całym obrazie, ale to tylko część prawdy, bo krzywa pozwala działać bardzo selektywnie. Przekonanie, że tu następuje „ogólne zwiększenie kontrastu”, wynika pewnie z automatycznego kojarzenia manipulacji krzywą z efektem wzmocnienia. Tymczasem ogólne zwiększenie kontrastu to efekt „esowatej” krzywej, a tutaj mamy odwrotność – spłaszczenie w środkowej części. Z drugiej strony, „ogólne zmniejszenie kontrastu” to zbyt szerokie uproszczenie, bo ta modyfikacja najmocniej dotyka właśnie środkowego zakresu jasności, a nie skrajów histogramu. Zwiększenie kontrastu w tonach średnich występuje, gdy krzywa jest stroma w tym obszarze, a tu ewidentnie jest łagodna. Moim zdaniem najczęściej takie błędy biorą się z braku zrozumienia, jak krzywa tonalna oddziałuje na poszczególne zakresy obrazu – warto poeksperymentować na różnych zdjęciach, żeby to poczuć. W branży graficznej i fotograficznej bardzo się ceni precyzyjne operowanie krzywą, bo pozwala uzyskać dokładnie to, co chcemy – nie ma tu miejsca na przypadkowe przesunięcia. Ten przykład pokazuje, jak ważne jest patrzenie nie tylko na ogólny wykres, ale też na konkretne punkty kontrolne na krzywej i ich wpływ na końcowy obraz.

Pytanie 32

Etapy archiwizacji zdjęć obejmują następujące działania:

A. tworzenie przejrzystej struktury folderów, nazywanie plików, backup
B. backup, tworzenie folderów, nazywanie plików
C. nazywanie plików, backup
D. backup, tworzenie struktury folderów, nazywanie plików
Wiele odpowiedzi błędnie traktuje kolejność działań przy archiwizowaniu zdjęć. Przykładowo, umiejscowienie backupu na początku procesu może prowadzić do nieoptymalnej ochrony danych. Wykonanie kopii zapasowej przed uporządkowaniem zdjęć w logicznej strukturze katalogów sprawia, że potencjalne błędy w organizacji danych mogą zostać skopiowane. W praktyce, backup powinien być traktowany jako finalny krok w procesie archiwizacji. Ponadto, odpowiedzi sugerujące pomijanie etapu tworzenia przejrzystej struktury katalogów są mylne. Bez odpowiedniego katalogowania, użytkownik może na późniejszym etapie napotkać trudności w odnalezieniu konkretnych plików, co obniża efektywność zarządzania zdjęciami. Z perspektywy standardów branżowych, kluczowe jest, aby każdy etap archiwizacji był dobrze przemyślany i zorganizowany. Przyjmowanie nieodpowiednich sekwencji czynności prowadzi do chaosu i utrudnia późniejsze zarządzanie zasobami. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że każdy z etapów archiwizacji zdjęć powinien być realizowany w odpowiedniej kolejności, aby zapewnić efektywność oraz bezpieczeństwo danych.

Pytanie 33

Jakie cechy są typowe dla fotografii wykonanej w niskim kluczu?

A. Jasne tło, oświetlenie boczne z przodu
B. Jasne tło, oświetlenie frontalne
C. Ciemne tło, oświetlenie przednie rozproszone
D. Ciemne tło, oświetlenie skierowane
Niestety, żadna z pozostałych odpowiedzi nie oddaje charakterystyki niskiego klucza. Oświetlenie w fotografii w niskim kluczu polega na wykorzystaniu ciemnych tonów oraz skoncentrowanego światła, co odzwierciedla odpowiedź dotycząca ciemnego tła i skierowanego oświetlenia. Wybór jasnego tła, jak w niektórych z niepoprawnych odpowiedzi, jest sprzeczny z zasadami niskiego klucza, które mają na celu podkreślenie dramatyzmu i tajemniczości poprzez kontrast. Jasne tło wprowadza zbyt wiele rozproszonego światła, co skutkuje zdominowaniem kompozycji przez jasne elementy, zamiast wydobycia formy poprzez cienie. Takie podejście często prowadzi do niezamierzonych rezultatów, w których główny obiekt traci na wyrazistości. Oświetlenie skierowane w niektórych przypadkach może być użyte, jednak musi być stosowane w kontekście ciemnego tła, aby podkreślić detale i tekstury. Kluczowe jest zrozumienie, że stosowanie rozproszonego światła w połączeniu z jasnym tłem może zniweczyć efekt, który fotograf w niskim kluczu stara się osiągnąć. Warto zauważyć, że w fotografii artyści często dążą do mistrzowskiego wykorzystania kontrastów, co jest niemożliwe przy zastosowaniu niewłaściwych kombinacji oświetlenia i tła.

Pytanie 34

Technika obrazowania computational photography polega na

A. wykorzystaniu algorytmów cyfrowych do przetwarzania i łączenia wielu obrazów
B. fotografowaniu z wykorzystaniem specjalnych statywów z programowalnym ruchem
C. tworzeniu obrazów o podwyższonej rozdzielczości przez interpolację danych
D. zastosowaniu specjalnych filtrów optycznych redukujących aberracje chromatyczne
Technika obrazowania znana jako computational photography, polega na wykorzystaniu algorytmów cyfrowych do przetwarzania i łączenia wielu obrazów. Dzięki zaawansowanym metodom obliczeniowym, możliwe jest uzyskanie efektów, które byłyby trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia w tradycyjnej fotografii. Przykładem może być HDR (High Dynamic Range), gdzie kilka zdjęć o różnych ekspozycjach jest łączonych, aby uzyskać szerszy zakres tonalny i szczegółowość w jasnych oraz ciemnych obszarach. To podejście jest nie tylko praktyczne, ale również szeroko stosowane w branży, zwłaszcza w fotografii krajobrazowej i architektonicznej. Inne zastosowania obejmują zdjęcia panoramiczne, gdzie wiele ujęć jest łączonych w jeden duży obraz, co nie tylko zwiększa rozdzielczość, ale także pole widzenia. W dzisiejszych czasach zintegrowane algorytmy w aparatach smartfonów pozwalają na uzyskiwanie profesjonalnych efektów w łatwy sposób.

Pytanie 35

Jakie urządzenie wykorzystuje się do cyfrowego odwzorowania slajdów lub negatywów fotograficznych?

A. Skaner
B. Aparat cyfrowy
C. Przystawka cyfrowa
D. Ploter
Skaner jest urządzeniem, które służy do przekształcania fizycznych slajdów lub negatywów fotograficznych na formaty cyfrowe. Proces ten polega na skanowaniu obrazu przy użyciu światła, które odbija się od materiału, a następnie przetwarzaniu go na obraz cyfrowy. Skanery do slajdów są wyposażone w specjalne źródła światła, które umożliwiają dokładne odwzorowanie kolorów i szczegółów. W praktyce skanery te są wykorzystywane w archiwizacji zdjęć, digitalizacji rodzinnych albumów oraz w profesjonalnych studiach fotograficznych. Standardy jakości skanowania, takie jak rozdzielczość (dpi), są kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości obrazu, co ma znaczenie w kontekście późniejszego wydruku czy publikacji online. Warto także dodać, że skanery mogą być wyposażone w oprogramowanie do edycji obrazu, co pozwala na poprawę jakości skanowanych zdjęć.

Pytanie 36

Mieszek umieszczony pomiędzy obiektywem a korpusem aparatu fotograficznego pozwala na wykonanie zdjęć

A. panoramicznych
B. mikrofotograficznych
C. krajobrazowych
D. makrofotograficznych
Mieszek umieszczony między obiektywem a korpusem aparatu fotograficznego jest kluczowym elementem w fotografii makro, ponieważ pozwala na uzyskanie większej odległości między obiektywem a matrycą aparatu. Działa to na zasadzie powiększenia obrazu, co jest niezbędne przy fotografowaniu małych obiektów, takich jak owady czy drobne detale roślin. W praktyce, fotografie makro wymagają precyzyjnego ustawienia ostrości oraz odpowiedniego oświetlenia, co często osiąga się za pomocą specjalnych lamp dodatkowych. Standardy branżowe w fotografii makro sugerują również stosowanie statywów oraz obiektywów makro, aby uniknąć drgań i zapewnić najlepszą jakość obrazu. Dodatkowo, korzystając z mieszków, fotograf może eksperymentować z różnymi kątami i odległościami, co pozwala na tworzenie unikalnych i artystycznych ujęć. Mieszek jest więc nie tylko narzędziem technicznym, ale także kreatywnym rozwiązaniem, które poszerza możliwości fotografii.

Pytanie 37

Do wykonania studyjnych zdjęć portretowych w technice low key wskazane jest zastosowanie tła w kolorze

A. białym.
B. żółtym.
C. zielonym.
D. czarnym.
Tło czarne jest zdecydowanie najlepszym wyborem do zdjęć portretowych w technice low key. Ta technika polega na wykorzystaniu głównie ciemnych tonów i kontrastów, dzięki temu można osiągnąć bardzo dramatyczny, nastrojowy klimat. Czarne tło pozwala skupić uwagę widza tylko na modelu, podkreślając światło padające na twarz czy sylwetkę. W praktyce, jak robię takie zdjęcia, zawsze zauważam, że nawet najmniejsze rozjaśnienie tła potrafi popsuć cały efekt, bo pojawiają się niechciane odbicia lub prześwietlenia. W branży fotograficznej od lat przyjmuje się, że czarne tło to absolutny standard w low key – pozwala uzyskać głębię, tajemniczość, a dodatkowo łatwiej kontrolować światło. Fotografowie często korzystają z czarnego materiału, a czasem po prostu z zaciemnionego studia. Ciekawostka: nawet ciemnoszare tło może odbić trochę światła i 'wyciągnąć' niepotrzebne szczegóły, więc lepiej postawić na głęboką czerń. Samo low key to nie tylko ciemność – to umiejętna gra światłem na twarzy, szyi czy dłoniach modela, reszta powinna zniknąć w cieniu. To bardzo efektowna technika, szczególnie w portretach męskich lub artystycznych, gdzie chodzi o mocne emocje. Z mojego doświadczenia wynika, że czarne tło ułatwia późniejszą obróbkę i jest też najprostszym sposobem na uzyskanie profesjonalnego efektu bez zaawansowanego sprzętu.

Pytanie 38

Aby uzyskać kolorową kopię oraz pozytyw z kolorowego negatywu metodą addytywną, należy użyć powiększalnika lub automatycznej kopiarki wyposażonej w filtry w barwach:

A. czerwony, zielony, niebieski
B. purpurowy, żółty, niebieskozielony
C. czerwony, żółty, niebieski
D. purpurowy, zielony, niebieski
Wybór odpowiedzi, która nie obejmuje kombinacji kolorów: czerwony, zielony i niebieski, prowadzi do nieporozumienia w zrozumieniu modelu addytywnego RGB. Kolory purpurowy, żółty i niebieskozielony, które pojawiają się w niektórych opcjach, nie stanowią podstawowych barw w modelu addytywnym. W rzeczywistości purpurowy oraz niebieskozielony to kolory powstające z mieszania innych barw, co skutkuje utratą możliwości odwzorowania pełnej palety barw w procesie kopiowania. Odpowiedź zawierająca kolory purpurowy i żółty wskazuje na zrozumienie modelu subtraktywnego, co jest sprzeczne z wymaganiami pytania. Dla uzyskania kolorowych kopii z negatywu barwnego, konieczne jest zastosowanie filtrów RGB, które skutecznie wykorzystują światło do generowania kolorów. Wiele osób może mylnie utożsamiać kolory subtraktywne z addytywnymi, co prowadzi do typowych błędów myślowych i niezrozumienia zasad działania tych systemów. Model RGB jest kluczowy dla wszelkich technologii związanych z cyfrowym odwzorowaniem kolorów, dlatego ważne jest, aby mieć pełne zrozumienie, jak działają podstawowe kolory i ich mieszanie. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje nieefektywnym lub całkowicie błędnym odwzorowaniem kolorów, co jest krytyczne w kontekście profesjonalnej fotografii czy druku.

Pytanie 39

Funkcję wybielania zębów w programie Adobe Photoshop można zrealizować za pomocą opcji

A. lasso, barwy/nasycenie.
B. lasso, gradient.
C. jasność, mieszanie kanałów.
D. kontrast, posteryzacja.
Wybielanie zębów w programie Adobe Photoshop jest efektywnie realizowane za pomocą narzędzia lasso oraz funkcji barwy/nasycenie. Narzędzie lasso pozwala na precyzyjne zaznaczenie obszaru, który chcemy modyfikować, co jest kluczowe w przypadku zębów, aby uniknąć wpływu na sąsiadujące elementy. Po dokonaniu zaznaczenia, wybranie opcji barwy/nasycenie umożliwia dostosowanie kolorów w wyznaczonym obszarze, szczególnie poprzez zmniejszenie nasycenia odcieni żółtych, co skutkuje naturalnym efektem wybielenia. Przykładowo, używając tego podejścia, możemy uzyskać zadowalające rezultaty w retuszu zdjęć portretowych, gdzie estetyka uśmiechu jest ważnym elementem. Ponadto, stosując tę metodę, warto pamiętać o użyciu maski warstwy, aby mieć możliwość łatwego powrotu do pierwotnych ustawień, co jest częścią dobrych praktyk w obróbce graficznej.

Pytanie 40

Aby podkreślić fakturę materiału na zdjęciu, jakie oświetlenie powinno być użyte?

A. kontrastowe z dwóch stron
B. rozproszone na wprost
C. bezpośrednie z jednego kierunku bocznego
D. równo rozproszone z dwóch stron
Odpowiedź 'bezpośrednie z jednego kierunku bocznego' jest prawidłowa, ponieważ to właśnie takie oświetlenie skutecznie uwypukla fakturę tkaniny, tworząc wyraźne cienie i podkreślając detale strukturalne materiału. W fotografii produktowej oraz modowej, gdzie szczegółowe przedstawienie tekstury jest kluczowe, odpowiednie umiejscowienie źródła światła jest niezbędne. Na przykład, ustawienie lampy z boku tkaniny sprawia, że światło pada pod kątem, co powoduje, że zmarszczki, splot czy inne cechy tekstury są widoczne dzięki kontrastowi między światłem a cieniem. Dobry fotograficzny styl opiera się na zasadzie, że światło boczne działa jak naturalna forma modelowania, nadając trójwymiarowość obiektom. W praktyce, wiele osób stosuje takie techniki w sesjach zdjęciowych mody, gdzie uwydatnienie faktury materiału jest kluczowe dla atrakcyjności wizualnej. Standardowe podejścia do oświetlenia w fotografii zakładają, że umiejscowienie źródła światła w odpowiedniej pozycji jest kluczowe dla osiągnięcia pożądanych efektów estetycznych.