Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 26 lutego 2026 00:40
  • Data zakończenia: 26 lutego 2026 01:04

Egzamin zdany!

Wynik: 28/40 punktów (70,0%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Na zdjęciu zastosowano perspektywę

Ilustracja do pytania
A. powietrzną.
B. ptasią.
C. normalną.
D. żabią.
Perspektywa ptasia to taki sposób fotografowania lub rysowania, w którym patrzymy na obiekt z góry, jakbyśmy byli ptakiem lecącym nad nim. Na tym zdjęciu wyraźnie widać, że roślina została uchwycona z wyraźnie wyższej pozycji, z lekkiego nachylenia ku dołowi, co powoduje, że widzimy zarówno liście, jak i rozchodzące się wokół podłoże. Moim zdaniem taki kąt daje bardzo fajny pogląd na całą budowę rośliny i pozwala uchwycić zarówno szczegóły, jak i kontekst otoczenia – to często wykorzystywana technika w fotografii przyrodniczej, żeby pokazać relację rośliny z miejscem, w którym rośnie. W branżowych standardach uznaje się, że perspektywa ptasia stosowana jest tam, gdzie chcemy podkreślić kształt i rozmieszczenie elementów w przestrzeni, np. w planowaniu ogrodów czy analizowaniu składu roślinności. Fotografowie krajobrazu i architektury często sięgają po takie ujęcia, korzystając z dronów czy wysokich punktów widokowych, żeby unaocznić relacje przestrzenne. Czasem taki zabieg naprawdę robi robotę, bo daje ogląd na całość kompozycji. Z mojego doświadczenia, gdy mam pokazać coś „z lotu ptaka”, to właśnie wybieram taki kąt – sprawdza się praktycznie zawsze, gdy zależy nam na pokazaniu pełnego kontekstu.

Pytanie 2

Fotografia jest przedmiotem prawa autorskiego kiedy

A. jest oryginalna i przejawia własną intelektualną twórczość autora.
B. jest formą komunikatu bez oznak indywidualnego charakteru.
C. jest uznana za prostą informację prasową.
D. jest kopiowana i rozpowszechniana w nieograniczony sposób.
Prawo autorskie chroni tylko te fotografie, które są oryginalne i noszą ślady indywidualnej twórczości autora. W praktyce oznacza to, że zdjęcie musi prezentować jakiś własny pomysł autora – to może być nietypowa kompozycja, ciekawe światło, niebanalny temat albo nawet sposób kadrowania. Bez tej „iskry” twórczości, zdjęcie traktowane jest jak zwykłe odwzorowanie rzeczywistości i wtedy nie podlega ochronie prawnoautorskiej. Z mojego doświadczenia wynika, że wielu początkujących fotografów często nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest ta oryginalność. W branży panuje przekonanie, że automatyczna ochrona dotyczy tylko tych zdjęć, które wnoszą coś od siebie – nie wystarczy kliknąć spust migawki i mieć przypadkowe ujęcie. Przykład z życia: zdjęcia legitymacyjne wykonane według ścisłych wytycznych raczej nie będą chronione jako utwory, bo brakuje im indywidualnego wkładu. Za to kreatywny portret czy reportaż z imprezy, gdzie autor sam decyduje o wszystkim, już podlega ochronie. Warto pamiętać, że w orzecznictwie i doktrynie często podkreśla się, że nawet drobna, ale zauważalna ingerencja twórcza wystarczy, by zdjęcie uznać za utwór. To zabezpiecza interesy autora, pozwala mu np. żądać wynagrodzenia za wykorzystanie zdjęcia lub domagać się usunięcia naruszeń. W skrócie – jeśli widać, że fotograf coś od siebie dodał, to już mamy do czynienia z przedmiotem prawa autorskiego.

Pytanie 3

Podaj temperaturę barwową światła słonecznego w godzinach południowych.

A. 2800 K
B. 5500 K
C. 3200 K
D. 2000 K
Temperatura barwowa źródeł światła słonecznego w południe wynosi około 5500 K, co oznacza, że światło to ma neutralną biel z lekkim odcieniem niebieskim. Jest to istotne w kontekście fotografii i projektowania, gdzie właściwe odwzorowanie kolorów jest kluczowe. Przy temperaturze 5500 K, światło dzienne jest postrzegane jako najbardziej naturalne, co jest podstawą dla kalibracji monitorów oraz aparatów fotograficznych. Użycie tego parametru pozwala uzyskać prawidłowe odwzorowanie kolorów w różnych aplikacjach graficznych oraz w druku. Standardy takie jak D65, które jest uznawane za standardowe źródło światła w wielu zastosowaniach, również opierają się na wartości zbliżonej do 5500 K. W praktyce, zrozumienie temperatury barwowej jest kluczowe dla artystów, projektantów i techników, którzy dążą do uzyskania spójnych efektów wizualnych w swoich pracach.

Pytanie 4

Na fotografii zastosowano

Ilustracja do pytania
A. kompozycję odśrodkową.
B. perspektywę bocianią.
C. perspektywę zbieżną.
D. kompozycję symetryczną.
Kompozycja odśrodkowa to technika, która angażuje widza poprzez skierowanie uwagi do centralnego punktu obrazu. W przedstawionej fotografii z papryczkami, ich rozmieszczenie oraz różnorodność kierunków, w jakich są ustawione, skutkuje naturalnym przyciąganiem wzroku w stronę środka kompozycji. Przykłady zastosowania tej techniki można znaleźć w wielu dziełach sztuki i fotografii, gdzie artysta świadomie projektuje układ elementów, aby stworzyć dynamikę i zainteresowanie. Kompozycje odśrodkowe są szczególnie skuteczne w reklamie i marketingu, gdzie kluczowe jest zwrócenie uwagi na produkt. Warto również zauważyć, że stosowanie takiej kompozycji wspiera zasady równowagi wizualnej, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w fotografii artystycznej i komercyjnej, pozwalając na bardziej efektywne przekazywanie emocji i narracji. Użycie kompozycji odśrodkowej może być także doskonałym sposobem na prowadzenie wzroku widza w kierunku określonych detali, co zwiększa siłę przekazu wizualnego.

Pytanie 5

Wygładzanie skóry w programie Adobe Photoshop realizowane jest z użyciem narzędzia

A. inteligentne wyostrzanie.
B. gumka.
C. stempel.
D. separacja częstotliwości.
Do wygładzania skóry w Photoshopie można podejść na kilka sposobów, ale nie wszystkie dają profesjonalny i naturalny efekt. Gumka wydaje się kusząca, bo szybko usuwa niechciane elementy, ale niestety – działa destrukcyjnie. Usuwa wszystko, a nie wygładza, przez co łatwo zniszczyć szczegóły skóry i zdjęcie wygląda potem nienaturalnie, jak po nieudolnym retuszu. Stempel natomiast to narzędzie do klonowania fragmentów obrazu – można nim czasem zakryć niedoskonałości, ale przy większych partiach skóry czy próbie wygładzania robi się to toporne i łatwo o powtarzalne wzory, co daje efekt tzw. łatek. No i nie uzyskasz wtedy subtelnych przejść, tylko raczej zamaskowanie problemu bez zachowania naturalnej faktury. Inteligentne wyostrzanie to narzędzie do poprawy ostrości zdjęcia, więc działa wręcz odwrotnie niż wygładzanie – podbija detale, przez co zmarszczki, pory i niedoskonałości mogą stać się jeszcze bardziej widoczne, a nie wygładzone. Wiele osób na początku drogi z retuszem próbuje tych narzędzi, bo wydają się najprostsze, ale w praktyce prowadzą do sztucznego efektu i naruszenia struktury zdjęcia. Moim zdaniem najczęstszy błąd to skupianie się na narzędziach pojedynczego działania, zamiast stosowania bardziej zaawansowanych technik, które pozwalają pracować na różnych poziomach szczegółowości obrazu. W branży graficznej od lat standardem jest separacja częstotliwości, bo pozwala na osobną kontrolę tekstury i koloru skóry – to ona daje najbardziej profesjonalne rezultaty, bez utraty detali i z pełną kontrolą nad efektem końcowym, czego nie da się osiągnąć wymienionymi powyżej metodami.

Pytanie 6

Na której ilustracji wykonano fotografię zgodnie z regułą złotego podziału?

A. Na ilustracji 2.
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Na ilustracji 3.
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Na ilustracji 1.
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Na ilustracji 4.
Ilustracja do odpowiedzi D
Reguła złotego podziału, zwana też złotą proporcją czy złotym środkiem, to klasyczna zasada kompozycji. W praktyce fotograficznej oznacza to ustawienie głównego motywu tak, by znalazł się w miejscu przecięcia linii podziału kadru, wyznaczonych według stosunku 1:1,618. Nie jest to zwykła symetria ani typowa zasada trójpodziału, tylko coś trochę bardziej subtelnego. Na ilustracji 4 domek dla owadów został umieszczony na drzewie tak, że znajduje się w okolicach mocnego punktu złotego podziału – nie centralnie, nie przy samej krawędzi, tylko w takim miejscu, które przyciąga wzrok w naturalny sposób. Dzięki temu zdjęcie wydaje się harmonijne i przyjemne dla oka, nawet jeśli ktoś nie zna tej zasady z nazwy. Fotografowie używają złotego podziału np. podczas fotografowania portretów, krajobrazów czy architektury – w sumie wszędzie tam, gdzie zależy im na zrównoważonej, eleganckiej kompozycji. Z mojego doświadczenia widać, że ten sposób kadrowania pozwala uzyskać obrazy, które wydają się ‘poukładane’ i zorganizowane, a jednocześnie nie nudzą monotonią. Co ciekawe, złoty podział to nie tylko domena fotografii – spotyka się go w malarstwie, architekturze i designie produktów. Moim zdaniem warto poćwiczyć kadrowanie według tej zasady, bo efekty potrafią zaskoczyć, a zdjęcia od razu zyskują na profesjonalizmie.

Pytanie 7

Niedoświetlone zdjęcie cyfrowe można skorygować w programie Adobe Photoshop za pomocą funkcji

A. balans bieli.
B. poziomy.
C. kontrast.
D. nasycenie.
Poprawna odpowiedź to „poziomy”, bo właśnie ta funkcja w Photoshopie daje największą kontrolę nad rozjaśnianiem niedoświetlonych zdjęć. Narzędzie Poziomy (Levels) pozwala ustawić punkty czerni, szarości i bieli, przez co można skutecznie podnieść jasność w ciemnych partiach obrazu, nie przepalając tych już jasnych. To jedno z podstawowych narzędzi każdego, kto obróbką zdjęć zajmuje się choć trochę na poważnie. Bardzo często z Poziomów korzysta się wtedy, gdy histogram zdjęcia jest przesunięty mocno w lewo, co oznacza braki w jasnych tonach. Z mojego doświadczenia wynika, że właśnie Levels najlepiej pozwala uzyskać naturalny efekt bez sztuczności, szczególnie gdy robisz zdjęcia w RAW-ach i masz więcej informacji w cieniach. Branżowe standardy, na przykład workflow w profesjonalnych studiach graficznych albo zalecenia Adobe, mówią jasno – najpierw Poziomy, potem dopiero korekty kontrastu czy drobne poprawki koloru. Warto przy okazji wspomnieć, że umiejętne korzystanie z tego narzędzia pozwala też poprawić głębię obrazu i wydobyć detale, które teoretycznie „zniknęły” w zbyt ciemnych miejscach. Naprawdę, jeśli chodzi o ratowanie niedoświetlonych fotografii, poziomy biją na głowę inne podstawowe funkcje. Zawsze warto zerknąć na histogram i świadomie manipulować suwakiem wejściowej jasności.

Pytanie 8

Aby uzyskać maksymalny kontrast w obrazie negatywowym, do fotografowania obiektów o niewielkiej rozpiętości tonalnej powinno się użyć materiału światłoczułego o wartości ISO

A. ISO 200
B. ISO 1600
C. ISO 50
D. ISO 800
Użycie materiału zdjęciowego o światłoczułości ISO 50 jest optymalnym wyborem do fotografowania motywów o małej rozpiętości tonalnej. Niska wartość ISO pozwala na uzyskanie większego kontrastu w obrazie, ponieważ materiał światłoczuły ma mniejsze wrażenie na światło, co z kolei minimalizuje ryzyko prześwietlenia jasnych partii obrazu oraz zwiększa głębię czerni. W praktyce, przy fotografowaniu na przykład w warunkach silnego oświetlenia, zastosowanie ISO 50 umożliwia uzyskanie wyrazistych i szczegółowych zdjęć, w których nieprzypadkowe różnice tonalne stają się bardziej wyraźne. Warto również zauważyć, że w fotografii czarno-białej, gdzie kontrast jest kluczowy, materiał o niższym ISO pozwala na lepsze oddanie detali w cieniach oraz wyostrzenie krawędzi. W branży fotograficznej standardem jest stosowanie niskiego ISO w sytuacjach, gdzie oświetlenie jest wystarczająco intensywne, co zapewnia jakość obrazu oraz spełnia normy profesjonalnych fotografów.

Pytanie 9

Jakie z wymienionych wartości odpowiadają ekspozycji ISO 100,1/125 s, f16?

A. ISO 100, l/60s, f16
B. ISO 100, l/30s, f16
C. ISO 200, l/250s, f16
D. ISO 200, l/500s, f16
Odpowiedź ISO 200, 1/250 s, f16 jest poprawna, ponieważ zmiana wartości ISO oraz czasu naświetlania, przy stałym ustawieniu przysłony f16, umożliwia uzyskanie tej samej ekspozycji. Zwiększenie ISO z 100 do 200 oznacza podwojenie czułości matrycy, co pozwala na uzyskanie jaśniejszego obrazu. Aby zrekompensować tę zmianę i utrzymać prawidłową ekspozycję, musimy skrócić czas naświetlania. Zmiana z 1/125 s na 1/250 s to dokładnie pół kroku, co zgadza się ze zwiększeniem ISO o jeden stopień. Takie przeliczenia są kluczowe w fotografii, zwłaszcza w sytuacjach, gdy chcemy uzyskać odpowiednią ekspozycję przy zmieniających się warunkach oświetleniowych. Przykładowo, w warunkach dobrego oświetlenia, wyższe ISO może być zastosowane z krótszym czasem naświetlania, co pozwala na uchwycenie ruchu bez rozmycia obrazu. W praktyce, fotografowie często muszą balansować pomiędzy ISO, czasem naświetlania i przysłoną, aby uzyskać zamierzony efekt bez utraty jakości zdjęcia.

Pytanie 10

W systemie przechowywania danych opartym na tworzeniu kopii lustrzanych maksymalna objętość zgromadzonych danych jest równa

A. 4/5 sumy pojemności użytych dysków.
B. 2/3 sumy pojemności użytych dysków.
C. 1/2 sumy pojemności użytych dysków.
D. 3/4 sumy pojemności użytych dysków.
W systemach opartych na kopiowaniu lustrzanym bardzo łatwo pomylić się, jeśli patrzymy tylko na sumę pojemności dysków, a nie na sposób ich wykorzystania. Intuicyjnie kusi myśl, że skoro mamy kilka dysków, to do wykorzystania jest prawie całość, a na bezpieczeństwo idzie tylko jakaś mniejsza część, typu dwie trzecie, trzy czwarte czy cztery piąte. To jednak nie pasuje do zasady mirroringu. W mirrorze każdy fragment danych jest zapisywany co najmniej na dwóch nośnikach, więc nie ma tu żadnego „magicznego” upakowania informacji. Proporcje typu 2/3, 3/4 czy 4/5 bardziej kojarzą się z systemami, które stosują kody nadmiarowe, jak niektóre poziomy RAID z parzystością (np. RAID 5, RAID 6) albo zaawansowane systemy rozproszone typu erasure coding. Tam rzeczywiście można uzyskać wydajniejsze wykorzystanie pojemności, bo dane i informacja nadmiarowa są dzielone na więcej dysków w bardziej skomplikowany sposób. W klasycznym mirroringu nie ma parzystości, nie ma rekonstrukcji z fragmentów – jest po prostu pełna kopia, bit w bit. Typowym błędem myślowym jest mieszanie pojęć: ktoś słyszał, że „RAID poprawia bezpieczeństwo bez dużej utraty pojemności” i automatycznie zakłada, że w każdym wariancie zostaje większość przestrzeni, a tylko część znika na nadmiarowość. To prawda dla niektórych konfiguracji, ale nie dla mirroringu. Tu nadmiarowość jest maksymalnie prosta i przez to kosztowna pojemnościowo: za każdy 1 TB danych płacimy 2 TB fizycznej przestrzeni. Wszystkie odpowiedzi większe niż 1/2 sugerowałyby, że da się przechowywać więcej danych niż pozwala na to liczba pełnych kopii, co byłoby sprzeczne z definicją kopii lustrzanej. Z mojego doświadczenia takie nieporozumienia prowadzą później do rozczarowań przy planowaniu archiwum zdjęć: ktoś kupuje dwa dyski po 4 TB, licząc na „prawie 8 TB na foty”, a po konfiguracji mirrora widzi tylko 4 TB i myśli, że coś jest źle. Tymczasem system działa dokładnie tak, jak powinien. Dobre praktyki branżowe mówią wprost: w mirroringu licz realną pojemność jako połowę sumy dysków i dopiero do tego dopasowuj swoje potrzeby magazynowania i backupu. Każda inna kalkulacja będzie po prostu zbyt optymistyczna i niezgodna z techniczną zasadą działania tego typu macierzy.

Pytanie 11

Rozpowszechnianie zdjęcia na licencji All rights reserved oznacza, że

A. zdjęcie można kopiować, rozprowadzać tylko w oryginalnej postaci.
B. nie można wykorzystywać zdjęcia bez zgody autora.
C. zdjęcie można kopiować, rozprowadzać i na jego podstawie tworzyć projekty zależne.
D. zdjęcie można kopiować i przetwarzać bez zgody autora.
Wiele osób błędnie zakłada, że jeśli zdjęcie jest dostępne w Internecie, to można je swobodnie kopiować, edytować albo wykorzystywać do własnych projektów. Niestety, to myślenie prowadzi często do naruszeń prawa autorskiego. Licencja All rights reserved nie daje żadnej swobody – to nie jest Creative Commons czy domena publiczna. Próby kopiowania, przetwarzania lub nawet publikowania takiego utworu bez wyraźnej, pisemnej zgody autora są nielegalne. Kluczowy błąd polega tu na niezrozumieniu różnic pomiędzy rozmaitymi licencjami. Odpowiedzi sugerujące możliwość kopiowania czy przetwarzania zdjęcia odnoszą się raczej do licencji liberalnych, takich jak CC BY, CC0 czy nawet niektóre odmiany prawa cytatu, ale w przypadku All rights reserved wszystko jest zabronione poza samym przeglądaniem. Myślenie, że można rozprowadzać zdjęcie tylko w oryginalnej postaci, nie znajduje potwierdzenia w prawie – bez zgody autora nie wolno również tego robić. Natomiast tworzenie projektów zależnych na bazie takiego zdjęcia jest już poważnym naruszeniem, bo oznacza wykorzystanie cudzego utworu do tworzenia nowych materiałów, co bez licencji prowadzi do konfliktu z prawem. W praktyce, większość profesjonalnych serwisów stockowych czy agencji fotograficznych stosuje bardzo restrykcyjne zasady, a algorytmy wykrywające nieautoryzowane wykorzystanie zdjęć działają coraz sprawniej. Chociaż na pozór może się wydawać, że zdjęcia w sieci są „wolne”, to jednak respektowanie oznaczenia All rights reserved jest podstawą świadomości prawnej w branży kreatywnej i medialnej. Warto wyrobić sobie nawyk zawsze sprawdzania licencji – to oszczędza sporo problemów i nerwów.

Pytanie 12

Urządzenie umożliwiające kontrolowaną ekspozycję materiału wrażliwego na światło oraz obliczenie jego światłoczułości, to

A. fotometr.
B. densytometr.
C. sensytometr.
D. luksometr.
Sensytometr to specjalistyczne urządzenie służące do oceny światłoczułości materiałów światłoczułych, takich jak filmy fotograficzne czy materiały graficzne. Dzięki kontrolowanej ekspozycji na światło, sensytometr umożliwia dokładne określenie charakterystyki filmu, co jest niezbędne w procesach fotograficznych oraz w grafice komputerowej. W praktyce, sensytometr pozwala na ustalenie krzywej charakterystycznej materiału, co jest kluczowe dla optymalizacji parametrów naświetlania w różnych warunkach. Profesjonaliści w dziedzinie fotografii i druku graficznego wykorzystują sensytometry do doskonalenia technik naświetlania oraz do zapewnienia wysokiej jakości reprodukcji kolorów. Przykładem zastosowania sensytometru jest przygotowanie materiałów do druku, gdzie dokładne dopasowanie światłoczułości jest kluczowe dla uzyskania właściwych efektów końcowych. Standardy branżowe, takie jak ISO 6 czy ISO 9, wskazują na znaczenie tych pomiarów w zachowaniu jakości obrazu i zgodności z normami.

Pytanie 13

Podczas robienia zdjęć na materiale kolorowym w świetle słonecznym, aby rozjaśnić cienie, należy doświetlić je światłem o temperaturze barwowej

A. 6500 K
B. 3200 K
C. 5500 K
D. 3800 K
Wybór temperatury barwowej 3200 K jest nieodpowiedni, ponieważ odpowiada światłu żarowemu, które ma znacznie cieplejszy odcień. Przy użyciu takiego światła cienie zostaną podkreślone przez kontrast ciepłych tonów, co może prowadzić do zafałszowania kolorów i nieprzyjemnych efektów wizualnych. Z kolei 3800 K, choć nieco bardziej neutralne, nadal jest stosunkowo ciepłe, co także nie sprzyja równomiernemu doświetleniu cieni. W przypadku, gdy będziemy używać światła o takich temperaturach, może wystąpić problem z reprodukcją naturalnych kolorów, co jest krytyczne w profesjonalnej fotografii. Zastosowanie 6500 K natomiast, mimo że zbliża się do światła dziennego, może być zbyt zimne, co wprowadzi do obrazu niepożądane niebieskie tony, które będą zaburzać naturalność odwzorowanych kolorów. Przy braku zrozumienia zasad związanych z temperaturą barwową, można łatwo wpaść w pułapkę wybierania źródeł światła, które nie spełniają wymagań z zakresu fotografii, co prowadzi do rozczarowujących rezultatów. Dobór odpowiedniego światła jest kluczowy, a ignorowanie standardów branżowych dotyczących temperatury barwowej skutkuje nie tylko estetycznymi, ale także technicznymi problemami w obróbce zdjęć.

Pytanie 14

Zjawisko winietowania w obiektywie to

A. spadek jasności obrazu na brzegach kadru
B. zniekształcenia geometryczne obrazu
C. zamazanie obrazu przy małych przysłonach
D. rozszczepienie światła na różne długości fali
Zjawisko winietowania, znane również jako winietowanie krawędziowe, polega na spadku jasności obrazu w okolicy brzegów kadru. Jest to efekt, który można zaobserwować w wielu obiektywach, szczególnie w tych o dużych otworach przysłony. Winietowanie występuje często w wyniku konstrukcji obiektywu, gdzie światło padające na krawędzie soczewek może być mniej intensywne niż to, które dociera do centralnej części. W praktyce oznacza to, że podczas fotografowania, zwłaszcza przy szerokich otworach przysłony, zdjęcia mogą wyglądać na nieco ciemniejsze wokół krawędzi, co może być niepożądane w przypadku zdjęć krajobrazowych lub portretowych. Aby temu zaradzić, można używać filtrów ND (neutral density), które równomiernie rozpraszają światło na całym obrazie, lub stosować obiektywy o lepszej korekcji winietowania. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach winietowanie może być pożądanym efektem artystycznym, dodającym zdjęciu głębi i dramatyzmu.

Pytanie 15

Podczas sesji zdjęciowej na zewnątrz ustalono czas ekspozycji na 1/60 s oraz przysłonę f/8. Jakie ustawienia ekspozycji będą dawały identyczną ilość światła docierającego do matrycy?

A. 1/125 s; f/5,6
B. 1/30 s; f/4
C. 1/250 s; f/5,6
D. 1/60 s; f/1,4
Odpowiedź 1/125 s; f/5,6 jest poprawna, ponieważ zarówno czas naświetlania, jak i przysłona muszą współpracować, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję. W podanej sytuacji mamy czas naświetlania 1/60 s oraz przysłonę f/8. Aby uzyskać tę samą ilość światła przy nowym ustawieniu, musimy zrozumieć, jak zmiany w czasie naświetlania i przysłonie wpływają na ekspozycję. Zmniejszenie czasu naświetlania z 1/60 s do 1/125 s oznacza, że matryca będzie miała mniej czasu na zbieranie światła, co wymaga otwarcia przysłony, aby pozwolić na większy dopływ światła. Przysłona f/5,6 jest szersza niż f/8, co pozwala na uchwycenie większej ilości światła. Utrzymując równowagę między czasem naświetlania a przysłoną, uzyskujemy ten sam efekt ekspozycji. Jest to zgodne z zasadą ekspozycji, która mówi o tym, że zmiany w jednym parametrze muszą być zrekompensowane przez zmiany w innym, aby uzyskać tę samą ilość światła na matrycy.

Pytanie 16

W celu uzyskania zdjęcia o wysokiej jakości przed rozpoczęciem skanowania refleksyjnego materiału analogowego należy

A. ustawić minimalną rozdzielczość interpolowaną i zakres dynamiki skanowania od 0 do 2,0.
B. ustawić maksymalną rozdzielczość interpolowaną i zakres dynamiki skanowania od 0 do 0,5.
C. ustawić minimalną rozdzielczość optyczną i zakres dynamiki skanowania od 0 do 0,5.
D. ustawić maksymalną rozdzielczość optyczną i zakres dynamiki skanowania od 0 do 2,0.
Wybierając maksymalną rozdzielczość optyczną i ustawiając zakres dynamiki skanowania od 0 do 2,0, uzyskujemy najlepsze warunki do rejestrowania szczegółów oraz szerokiej rozpiętości tonalnej podczas skanowania materiałów refleksyjnych, np. fotografii czy odbitek. To podejście jest zgodne z zaleceniami większości producentów profesjonalnych skanerów oraz literalnie powtarzane w branżowych poradnikach. Rozdzielczość optyczna, w przeciwieństwie do interpolowanej, oznacza faktyczną zdolność urządzenia do odwzorowania detali, bez sztucznego „podrasowywania” pliku przez algorytmy. Posługiwanie się najwyższą możliwą rozdzielczością optyczną od razu gwarantuje, że jeśli później będziemy potrzebować powiększenia czy wydruku, nie zabraknie nam jakości – lepiej mieć więcej danych na starcie niż później żałować. Zakres dynamiki od 0 do 2,0 pozwala uchwycić zarówno głębokie cienie, jak i jasne partie obrazu, co jest kluczowe np. przy digitalizacji archiwalnych fotografii. Z mojego doświadczenia wynika też, że w praktyce, jeśli chcesz np. obrabiać zdjęcia później w Photoshopie czy Lightroomie, to szeroki zakres dynamiki daje o wiele większą elastyczność przy korekcji ekspozycji czy kontrastu. Tak naprawdę, profesjonalne digitalizacje bez tych ustawień bardzo szybko tracą sens – praktycznie nie da się później naprawić utraconych detali. Stąd taka kolejność działań jest absolutną podstawą w branży fotograficznej i archiwistycznej.

Pytanie 17

Czy oświetlenie rembrandtowskie można uzyskać przez umiejscowienie światła głównego

A. bezpośrednio nad obiektywem
B. poniżej obiektywu
C. za modelem, w kierunku obiektywu
D. w miejscu przednio-górno-bocznym
Oświetlenie rembrandtowskie charakteryzuje się specyficzną konfiguracją, która prowadzi do powstania charakterystycznego trójkątnego światła na policzku modela. Aby uzyskać ten efekt, światło główne powinno być umieszczone w pozycji przednio-górno-bocznej, co oznacza, że znajduje się ono na wysokości oczu modela lub nieco powyżej, a z boku, tworząc kąt około 45 stopni w stosunku do osi obiektywu. Taka lokalizacja światła pozwala na odpowiednie modelowanie rysów twarzy, uwydatniając cienie i światła, co jest istotne dla stworzenia dramatycznego, ale jednocześnie naturalnego efektu. W praktyce, oświetlenie rembrandtowskie jest często stosowane w portretach, szczególnie w fotografii studyjnej oraz malarstwie, gdzie zależy nam na uzyskaniu głębi i tekstury w obrazie. Ważnym aspektem jest również użycie odpowiednich modyfikatorów światła, takich jak softboxy czy reflektory, które mogą pomóc w kontrolowaniu intensywności i kierunku światła, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w dziedzinie fotografii.

Pytanie 18

Najlepszym sposobem usunięcia efektu czerwonych oczu na zdjęciu wykonanym aparatem kompaktowym jest

A. zmiana wartości saturacji dla całego zdjęcia
B. konwersja zdjęcia do skali szarości
C. wydrukowanie zdjęcia na papierze matowym
D. użycie narzędzia Red Eye Tool w programie do edycji zdjęć
Najlepszym sposobem usunięcia efektu czerwonych oczu na zdjęciu jest użycie narzędzia Red Eye Tool w programie do edycji zdjęć. To narzędzie jest specjalnie zaprojektowane do identyfikacji i eliminacji niepożądanego efektu, który często występuje, gdy zdjęcie jest robione w warunkach słabego oświetlenia. Czerwone oczy wynikają z odbicia światła od siatkówki oka, co jest szczególnie widoczne, gdy używa się lampy błyskowej. Korzystając z Red Eye Tool, użytkownik może łatwo wskazać obszary, które wymagają poprawy, a program automatycznie dostosuje kolory, przywracając naturalny wygląd oczu. Warto pamiętać, że wiele programów do edycji zdjęć, takie jak Adobe Photoshop czy GIMP, oferuje funkcje automatycznego usuwania efektu czerwonych oczu, co znacznie ułatwia pracę. Dzięki tym narzędziom można szybko poprawić zdjęcia, co jest szczególnie przydatne w przypadku zdjęć rodzinnych czy portretów. Zastosowanie tej techniki nie tylko poprawia estetykę zdjęć, ale również przyczynia się do profesjonalnego wyglądu fotografii.

Pytanie 19

Obraz cyfrowy, którego histogram ukazuje największą ilość pikseli o najwyższej jasności skupionych w okolicach prawej strony wykresu, jest

A. prześwietlone.
B. prawidłowo naświetlone.
C. niedoświetlone.
D. małokontrastowe.
Zdjęcie cyfrowe, którego histogram posiada dużą liczbę pikseli o wysokiej jasności zlokalizowanych w pobliżu prawej krawędzi, wskazuje na prześwietlenie obrazu. Prześwietlenie występuje, gdy zbyt dużo światła dociera do matrycy aparatu, co skutkuje utratą szczegółów w jasnych partiach kadru. W praktyce, takie zdjęcia mogą wyglądać na 'wypalone', gdzie detale w jasnych obszarach stają się niewidoczne, a kolory tracą swoją głębię i nasycenie. W branży fotograficznej istotne jest, aby monitorować histogram podczas robienia zdjęć, ponieważ pozwala to na szybką ocenę naświetlenia. Idealnie, histogram powinien być równomiernie rozłożony, bez nadmiaru danych zepchniętych do ekstremów, co umożliwia zachowanie detali w cieniach oraz jasnych obszarach. W przypadku zdjęć prześwietlonych, jedyną metodą korekcji może być edycja w programach graficznych, choć często nie jest możliwe odzyskanie pełnych detali. Dlatego ważne jest, aby przed zrobieniem zdjęcia, ustawić odpowiednie parametry ekspozycji, takie jak czas naświetlania, przesłona i ISO, aby uniknąć tego typu problemów.

Pytanie 20

W fotografowaniu obiektów transparentnych i półprzezroczystych technika cross polarization polega na

A. umieszczeniu filtrów polaryzacyjnych zarówno na źródle światła, jak i na obiektywie
B. zastosowaniu dwóch źródeł światła o przeciwnych temperaturach barwowych
C. użyciu techniki HDR z filtrem polaryzacyjnym na obiektywie
D. fotografowaniu obiektu w dwóch różnych płaszczyznach polaryzacji
Zastosowanie dwóch źródeł światła o przeciwnych temperaturach barwowych w fotografii nie ma związku z techniką cross polarization. Idea polega na świeceniu na obiekt jednym źródłem światła, które jest odpowiednio spolaryzowane przez filtr polaryzacyjny. Użycie dwóch źródeł światła nie tylko nie rozwiązuje problemu z odbiciami i przejrzystością, ale może wprowadzać dodatkowe komplikacje, takie jak niejednorodność oświetlenia i zmiany w kolorystyce zdjęcia. Z kolei fotografowanie obiektu w dwóch różnych płaszczyznach polaryzacji, chociaż może wydawać się ciekawe, w rzeczywistości nie odpowiada rzeczywistej zasadzie działania filtrów polaryzacyjnych. Ta metoda nie jest praktykowana, ponieważ nie zapewnia jednoznacznych rezultatów w kontekście analizy obiektów transparentnych. Technika HDR z filtrem polaryzacyjnym na obiektywie skupia się na łączeniu różnych ekspozycji, co z kolei nie odnosi się do problemu odbić i przejrzystości, które są kluczowe w przypadku cross polarization. To podejście może prowadzić do nieczytelnych zdjęć oraz utraty szczegółów w jaśniejszych i ciemniejszych partiach obrazu. W praktyce, wiele osób mylnie interpretuje różne techniki jako alternatywy dla cross polarization, nie zdając sobie sprawy, że kluczowym elementem tej ostatniej jest wykorzystanie odpowiednich filtrów, a nie tylko różnice w temperaturze barwowej czy techniki łączenia zdjęć.

Pytanie 21

Który układ kompozycji obrazu zastosowano na fotografii?

Ilustracja do pytania
A. Wyśrodkowany.
B. Owalny.
C. W kształcie litery L.
D. Trójkątny.
Układ kompozycji w kształcie litery L, zastosowany na fotografii, jest znanym i efektywnym sposobem organizacji elementów wizualnych w ramach kadru. W tej kompozycji, drzewo po lewej stronie oraz linia horyzontu współtworzą wyraźną strukturę, która prowadzi wzrok widza w sposób naturalny. Tego typu układ sprzyja równowadze wizualnej i może być szczególnie przydatny w fotografii krajobrazowej oraz portretowej, gdzie ważne jest, aby główny obiekt nie był jedynym punktem skupienia. Zastosowanie kompozycji w kształcie litery L pomaga w tworzeniu głębi i dynamiki w obrazie, co jest zgodne z zasadami projektowania wizualnego. Tego rodzaju kompozycje są także zgodne z zasadą trzeciego, która mówi o podziale obrazu na trzy części, co może dodatkowo wzmocnić jego atrakcyjność. Przykłady zastosowania tej kompozycji można zauważyć w pracach znanych fotografów, którzy umiejętnie manipulują przestrzenią, aby kierować uwagę widza tam, gdzie jest to najważniejsze, co czyni ich prace bardziej angażującymi.

Pytanie 22

Na zdjęciu zastosowano kompozycję

Ilustracja do pytania
A. otwartą.
B. centralną.
C. zamkniętą.
D. rytmiczną.
Odpowiedzi, które wskazują na kompozycje centralną, otwartą lub rytmiczną, nie oddają charakterystyki przedstawionej w analizowanym zdjęciu. Kompozycja centralna, choć może wydawać się atrakcyjnym rozwiązaniem, koncentruje się na umieszczaniu najważniejszych elementów w środku kadru. Taki sposób prezentacji często prowadzi do braku dynamiki i intencji w dziele, co jest sprzeczne z zamkniętą kompozycją, w której wszystkie elementy współpracują, tworząc spójną całość. Kompozycja otwarta natomiast, charakteryzuje się tym, że elementy znajdują się blisko krawędzi kadru lub wręcz wychodzą poza nie, co w przypadku analizowanego zdjęcia nie ma miejsca. Tego typu podejście może wprowadzać chaos i dezorientację, co jest sprzeczne z ideą zamkniętej kompozycji, która ma na celu skupienie uwagi widza. Również, kompozycja rytmiczna, opierająca się na powtarzalności elementów w obrazie, nie odzwierciedla specyfiki zamkniętej struktury, gdzie dąży się do harmonii i ograniczenia przestrzeni. Typowe błędy myślowe prowadzące do tych niepoprawnych odpowiedzi obejmują zbyt szeroką interpretację pojęć lub niezrozumienie, jak różne typy kompozycji wpływają na percepcję widza. Zrozumienie zasad kompozycji i ich zastosowania w praktyce jest kluczowe dla osiągnięcia zamierzonego efektu wizualnego.

Pytanie 23

Którą techniką zostało wykonane zdjęcie?

Ilustracja do pytania
A. Niskiego klucza.
B. Wysokiego klucza.
C. Solaryzacji.
D. Reliefu.
Niepoprawne odpowiedzi wskazują na szereg nieporozumień dotyczących technik fotograficznych. Technika niskiego klucza, na przykład, polega na uwydatnianiu ciemniejszych obiektów na ciemnym tle, co znacznie różni się od opisanego w pytaniu obrazu. W tej technice dominują mniejsze kontrasty oraz głębsze, bogatsze tony, co tworzy atmosferę tajemniczości, często stosowaną w fotografii artystycznej i portretowej, ale nie w przypadku jasnych obiektów. Solaryzacja to technika, która polega na częściowym naświetlaniu filmu, co prowadzi do specyficznego efektu negatywowego; jest to proces bardziej związany z eksperymentowaniem w sztuce fotograficznej, a nie ze standardowym układem świetlnym wysokiego klucza. Relief, z kolei, wiąże się z wykorzystaniem trójwymiarowych efektów w obrazie, które nie mają zastosowania w kontekście tego pytania. Typowe błędy myślowe prowadzące do niepoprawnych odpowiedzi często obejmują mylenie różnych technik oświetleniowych lub niepełne zrozumienie ich podstawowych zasad, co skutkuje wyborem odpowiedzi, które nie pasują do opisanego obrazu. Warto zatem dokładniej zgłębić każdy z tych stylów, aby zrozumieć ich unikalne cechy oraz zastosowania w fotografii.

Pytanie 24

Na ilustracjach przedstawiono efekt zastosowania w programie Adobe Photoshop filtra

Ilustracja do pytania
A. krystalizacja.
B. płaskorzeźba.
C. solaryzacja.
D. wyostrzenie.
Odpowiedź "krystalizacja" jest prawidłowa, ponieważ filtr krystalizacji w Adobe Photoshop przekształca obraz w sposób, który przypomina strukturę kryształów. Efekt ten polega na podzieleniu obrazu na wielokątne obszary, gdzie każdy z nich ma jednolity kolor, co tworzy wrażenie, że obraz składa się z odrębnych, wyraźnych fragmentów. Tego typu efekty są często wykorzystywane w grafice komputerowej do tworzenia unikalnych i stylowych wizualizacji, które mogą przyciągać uwagę odbiorców. Przykładem zastosowania filtra krystalizacji może być tworzenie efektownych tła do plakatów, okładek albumów muzycznych czy grafik internetowych. W branży kreatywnej, umiejętność tworzenia efektów wizualnych poprzez odpowiednie zastosowanie filtrów jest kluczowa, ponieważ pozwala na wyróżnienie się w tłumie i nadanie projektom charakteru. Zgodnie z dobrymi praktykami, ważne jest również, aby nie nadużywać tego efektu, by nie przytłoczyć odbiorcy nadmiarem skomplikowanych struktur wizualnych.

Pytanie 25

Rodzaj kadrowania, który przedstawia postać do wysokości połowy uda, to

A. plan pełny
B. zbliżenie
C. plan średni
D. plan amerykański
Wybór planu pełnego, zbliżenia lub planu średniego jako odpowiedzi na pytanie o kadrowanie do połowy uda nie oddaje specyfiki planu amerykańskiego. Plan pełny, który ukazuje sylwetkę postaci w całej jej okazałości, nie może uchwycić intymności i wyrazistości emocji, które są charakterystyczne dla planu amerykańskiego. W przypadku pełnego kadru postać wydaje się oddalona od widza, co może osłabiać przekaz i emocjonalny ładunek narracji. Zbliżenie z kolei koncentruje się na detalach, takich jak twarz lub przedmioty, co wprowadza zupełnie inną dynamikę, niemożliwą do uzyskania przy użyciu planu amerykańskiego. Kiedy zastosujemy zbliżenie, tracimy szerszy kontekst, co ogranicza interpretację sceny przez widza. Z kolei plan średni, który obejmuje postać od pasa w górę, również nie współczesny zdefiniowanej wysokości kadrowania amerykańskiego, które konkretnie wskazuje na kadr od połowy uda. Takie niezrozumienie technik kadrowania prowadzi do błędnych wniosków na temat zastosowania odpowiednich kadrów w produkcji wizualnej. Aby efektywnie wykorzystać różne plany, należy mieć na uwadze ich specyfikę oraz zamierzony cel narracyjny, co jest kluczowe w pracy twórczej w dziedzinie filmowania.

Pytanie 26

Którą wartość czułości matrycy należy ustawić w aparacie fotograficznym, do wykonania fotografii studyjnej przy oświetleniu błyskowym?

A. ISO 1400
B. ISO 800
C. ISO 1600
D. ISO 200
Ustawienie czułości ISO 200 podczas fotografii studyjnej przy oświetleniu błyskowym to praktyka, którą można spotkać właściwie w każdym profesjonalnym studiu. ISO 200 uznaje się za kompromis między niskim poziomem szumów a wystarczającą czułością matrycy, szczególnie że światło błyskowe jest bardzo intensywne i daje dużą swobodę w doborze parametrów ekspozycji. Moim zdaniem, jeśli tylko nie ma super nietypowych sytuacji, ISO 200 pozwala uzyskać najlepszą jakość obrazu – zdjęcia są czyste, bez niepożądanych szumów cyfrowych, które pojawiają się przy wyższych wartościach ISO. Do tego, przy odpowiedniej mocy lamp błyskowych, nie ma potrzeby podbijania ISO wyżej, bo i tak można łatwo doświetlić scenę, balansując mocą lamp oraz przysłoną. W praktyce, większość lustrzanek i bezlusterkowców daje najładniejszy, najbardziej „plastyczny” obraz właśnie na niskich czułościach – to jest taka trochę złota zasada pracy w studiu. Wielu fotografów nawet ustawia ISO 100, ale niektóre aparaty mają natywne ISO 200 jako najniższe – i wtedy właśnie to jest najlepszy wybór. Dobrą praktyką jest trzymać ISO jak najniżej wszędzie tam, gdzie mamy zapas światła, czyli właśnie w warunkach studyjnych z błyskiem.

Pytanie 27

W jakim formacie powinno się zapisać zdjęcie, aby zachować przezroczyste tło?

A. BMP
B. JPEG
C. WMA
D. PNG
Format PNG (Portable Network Graphics) jest najczęściej zalecanym wyborem do zapisywania obrazów z przezroczystym tłem. PNG obsługuje alfa kanał, co pozwala na zachowanie przezroczystości w obrazie. Jest to szczególnie ważne w przypadku grafik, które mają być umieszczane na różnych tłach, ponieważ przezroczystość zapewnia elastyczność w projektowaniu. Przykłady zastosowania formatu PNG obejmują logo firm, ikony aplikacji oraz wszelkie elementy graficzne używane w interfejsach użytkownika, które wymagają precyzyjnego dopasowania do tła. Dodatkowo, format PNG obsługuje bezstratną kompresję, co oznacza, że jakość obrazu nie ulega pogorszeniu w trakcie zapisywania, w przeciwieństwie do niektórych innych formatów. Z tego powodu, w branży graficznej oraz web designie, PNG jest standardem dla wszelkich projektów wymagających przezroczystości. Warto również wspomnieć, że w przypadku druku, przezroczystość może być przetwarzana na różne sposoby w zależności od technologii druku, stąd najlepiej zawsze upewnić się, że wybrany format odpowiada finalnym wymaganiom projektu.

Pytanie 28

Przy wykonywaniu zdjęcia plenerowego ustalono parametry ekspozycji: czas naświetlania 1/125 s, przysłona f/11. Określ parametry ekspozycji, które należy zastosować po założeniu na obiektyw filtra o współczynniku krotności 2?

A. 1/60 s, f/8
B. 1/60 s, f/16
C. 1/125 s, f/4
D. 1/125 s, f/8
Wiele nieporozumień w tym pytaniu wynika z niezrozumienia, jak działają filtry o określonej krotności i jak powinno się je kompensować w ustawieniach ekspozycji. Założenie filtra o krotności 2, czyli tzw. ND2, sprawia, że do matrycy dociera tylko połowa światła – czyli jeden stopień przysłony mniej. Powszechnym błędem jest próba kompensacji tej straty przez jednoczesną zmianę zarówno czasu naświetlania, jak i przysłony, co prowadzi do zbyt dużej korekty lub zaburza zamierzony efekt fotograficzny. Przykładowo, wydłużenie czasu z 1/125 s na 1/60 s razem z otwarciem przysłony do f/8 to dwie korekty, każda o jeden stopień – razem dają dwa stopnie kompensacji, co oznacza prześwietlenie zdjęcia. Z kolei zmiana tylko czasu naświetlania z 1/125 s na 1/60 s bez zmiany przysłony również kompensuje stratę światła, ale wpływa na ewentualne poruszenie zdjęcia, co może być niepożądane w plenerze, szczególnie przy dynamicznych scenach. Opcja przysłony f/4 przy niezmienionym czasie zdecydowanie przesadza z kompensacją i prowadzi do prześwietlenia: f/4 względem f/11 to aż trzy pełne stopnie różnicy. Takie błędy są dość powszechne, szczególnie na początku przygody z fotografią, bo łatwo pomylić stopnie przysłony i czasów. Z mojego punktu widzenia warto na spokojnie przećwiczyć kompensacje w praktyce, żeby nie gubić się w zawiłościach ustawień. Kluczem jest: przy NDx2 zmieniamy tylko o jeden stopień i tylko jedną z wartości – czas lub przysłonę, a nie obie na raz. Takie podejście jest nie tylko logiczne, ale i zgodne z dobrymi praktykami pracy w plenerze.

Pytanie 29

Aby wykonać zbliżenia zdjęć kropli wody, należy użyć obiektywu

A. szerokokątnego
B. długoogniskowego
C. lustrzanego
D. makro
Obiektyw makro jest idealnym narzędziem do fotografowania kropel wody w zbliżeniu, ponieważ jest zaprojektowany specjalnie do rejestrowania detali w skali bliskiej rzeczywistości. Dzięki dużemu powiększeniu oraz krótkiej odległości ostrzenia, obiektywy makro pozwalają uchwycić subtelności, takie jak tekstura powierzchni kropel czy odbicie światła. Przykładowo, używając obiektywu makro, fotograf może zbliżyć się do kropli wody na liściu, by uchwycić nie tylko jej kształt, ale również szczegóły otoczenia odbijające się w wodzie. Dobre praktyki w fotografii makro obejmują również użycie statywu, co stabilizuje aparat i pozwala na precyzyjne kadrowanie oraz uniknięcie drgań. Warto również pamiętać o doświetlaniu sceny, ponieważ przy małych przysłonach, typowych dla obiektywów makro, światło może być ograniczone. Obiektywy makro są dostępne w różnych ogniskowych, co daje fotografowi możliwość wyboru odpowiedniego narzędzia w zależności od rodzaju ujęcia, które chce uzyskać.

Pytanie 30

Zdjęcie w skali 1:1 stanowi przykład

A. zdjęcia lotniczego
B. makrofotografii
C. fotografii sportowej
D. mikrofotografii
Makrofotografia to technika fotograficzna, która umożliwia uzyskanie powiększonych obrazów małych obiektów, takich jak owady, rośliny czy szczegóły przedmiotów. Zdjęcia w skali 1:1 oznaczają, że obiekt na zdjęciu jest przedstawiony w rzeczywistych wymiarach, co jest kluczowe w makrofotografii. Daje to możliwość ukazania detali, które byłyby niewidoczne gołym okiem. Przykładem zastosowania makrofotografii jest dokumentowanie przyrody, gdzie fotograf może uchwycić szczegóły skrzydeł motyli lub tekstur liści. Standardy w makrofotografii wymagają odpowiedniego oświetlenia i stabilizacji, co często osiąga się za pomocą statywów oraz lamp błyskowych. W praktyce, makrofotografia jest również wykorzystywana w nauce, na przykład w badaniach biologicznych do analizowania struktury komórek czy organizmów. Właściwe zrozumienie tej techniki pozwala na bardziej precyzyjne i artystyczne podejście do fotografii.

Pytanie 31

Którą czynność diagnostyczno-konserwacyjną drukarki atramentowej należy wykonać w pierwszej kolejności, jeżeli uzyskano wydruk w postaci liniowych nieciągłości zdjęcia?

A. Wydrukowanie testu i oczyszczenie głowic drukujących.
B. Wymianę tuszy i wydrukowanie testu głowic.
C. Wymianę tuszy.
D. Przeinstalowanie sterownika drukarki.
Kiedy na wydruku z drukarki atramentowej pojawiają się liniowe nieciągłości zdjęcia, bardzo łatwo wpaść w pułapkę zbyt pochopnych działań, które wcale nie muszą rozwiązać problemu. Wymiana tuszów brzmi kusząco, bo wydaje się, że jak coś nie drukuje, to pewnie tusz się skończył – ale moim zdaniem to spory błąd myślowy. Bardzo często nieciągłości wynikają z zasychania lub zapchania dysz głowicy, a nie z braku atramentu. Nawet jeśli tusz jest nowy, to i tak może dojść do zatkania głowic, szczególnie jeśli drukarka stała przez kilka dni nieużywana. Drukowanie testu głowic po wymianie tuszy może pomóc, ale to już jest krok wykraczający poza pierwszą, najbardziej logiczną czynność diagnostyczną. Przeinstalowanie sterownika to kolejny pomysł, który czasem pojawia się w głowie, gdy drukarka zaczyna szwankować. W praktyce jednak sterownik nie ma wpływu na fizyczny stan głowic drukujących, a instalowanie go ponownie jest zwykle stratą czasu, jeśli problem objawia się liniowymi brakami na wydruku. Często spotykam się z tym, że ludzie od razu sięgają po rozwiązania programowe, nie sprawdzając sprzętu – a to nie jest zgodne z dobrą praktyką diagnostyczną. Najważniejsze to zacząć od najprostszych i najbardziej typowych czynności, które pozwalają szybko wyeliminować najczęstsze przyczyny. Moim zdaniem, skupienie się na głowicach i ich czyszczeniu wynika nie tylko z doświadczenia, ale też z wytycznych branżowych i dokumentacji większości producentów. Pomijanie tego kroku prowadzi do niepotrzebnych wydatków i frustracji, a problem wciąż pozostaje nierozwiązany. Warto więc pamiętać, że właściwa kolejność działań to podstawa efektywnej obsługi sprzętu drukującego.

Pytanie 32

Fotografia jest przedmiotem prawa autorskiego, gdy

A. jest uznana za prostą informację prasową.
B. jest oryginalna i przejawia własną intelektualną twórczość autora.
C. jest formą komunikatu bez oznak indywidualnego charakteru.
D. jest kopiowana i rozpowszechniana w nieograniczony sposób.
Dokładnie tak, kluczową sprawą przy fotografii i prawie autorskim jest właśnie to, czy zdjęcie jest oryginalne oraz czy widać w nim twórczy wkład autora. Nie wystarczy tylko nacisnąć migawkę – chodzi o to, żeby ta fotografia była rezultatem wyborów, jak chociażby kadr, kompozycja, światło, moment ujęcia czy nawet obróbka graficzna. W praktyce oznacza to, że zdjęcie banalne, bez twórczej inwencji – na przykład powielenie instrukcji lub prosta fotografia legitymacyjna bez żadnych elementów kreacyjnych – raczej nie będzie chronione prawem autorskim. Natomiast jeśli ktoś zrobi nawet zwykłe zdjęcie drzewa, ale podejdzie do tematu po swojemu, ciekawe światło, nietypowa perspektywa, autorski pomysł na kadr – wtedy już spokojnie można mówić o utworze w rozumieniu prawa autorskiego. Z mojego doświadczenia wynika, że często trudno rozgraniczyć, kiedy fotografia staje się utworem, ale zawsze punkt wyjścia stanowi ten indywidualny, kreatywny charakter. Dobre praktyki branżowe podpowiadają, żeby każdorazowo oceniać zdjęcie pod kątem oryginalności i twórczości, zanim zaczniemy je rozpowszechniać czy wykorzystywać komercyjnie. Więc, jeśli planujesz pracę w mediach, reklamie albo chcesz sprzedawać swoje zdjęcia, to znajomość tej zasady jest naprawdę niezbędna.

Pytanie 33

Wybielanie zębów w programie Adobe Photoshop realizuje się z użyciem opcji

A. kontrast, posteryzacja.
B. lasso, gradient.
C. jasność, mieszanie kanałów.
D. lasso, barwy/nasycenie.
Prawidłowa odpowiedź opiera się na jednym z najbardziej skutecznych i przyjętych w branży sposobów wybielania zębów w Photoshopie. Najpierw używa się narzędzia lasso do precyzyjnego zaznaczenia obszaru zębów, co pozwala na bardzo dokładną selekcję i ograniczenie wpływu dalszych zmian tylko do tego fragmentu zdjęcia. Potem, korzystając z opcji Barwa/Nasycenie (Hue/Saturation), można szybko i wygodnie obniżyć nasycenie żółtych tonów, a równocześnie troszkę podnieść jasność – to daje naturalny efekt wybielenia bez sztuczności. Moim zdaniem, to rozwiązanie jest nie tylko szybkie, ale i bardzo bezpieczne, bo nie niszczy struktury koloru, pozwala zachować naturalny wygląd. W praktyce wielu retuszerów korzysta właśnie z tej kombinacji, bo umożliwia łatwe kontrolowanie efektu przez maskowanie i ewentualne cofnięcie zmian na warstwie dopasowania. Warto dodać, że takie podejście sprawdza się także przy innych drobnych korektach kolorystycznych twarzy, np. niwelowaniu zaczerwienień skóry. Myślę, że znajomość tej techniki zdecydowanie ułatwia codzienną pracę z retuszem portretów i jest zgodna z profesjonalnymi standardami stosowanymi np. w fotografii reklamowej czy ślubnej. Jeśli zależy Ci na naturalności – to najlepszy wybór.

Pytanie 34

Do wykonania portretowego zdjęcia studyjnego, z efektem demoniczności postaci, uzyskanym poprzez głębokie cienie na twarzy i duży kontrast oświetlenia, należy zastosować

A. parasolkę.
B. softbox.
C. ring flash.
D. strumienicę.
Strumienica to akcesorium, które w fotografii studyjnej służy do kierunkowania światła i znacznego zawężenia jego rozproszenia. Dzięki niej uzyskuje się tzw. światło punktowe, które daje bardzo twarde, ostre cienie – szczególnie charakterystyczne dla portretów z efektem dramatyczności lub wręcz demoniczności. Takie światło mocno podkreśla rysy twarzy, tworzy głębokie kontrasty i wydobywa teksturę skóry, przez co postać nabiera wyrazistości, a nawet niepokojącego charakteru. W dobrych praktykach branżowych strumienice wykorzystywane są zawsze wtedy, gdy zależy nam na kontrolowanym, precyzyjnym oświetleniu – świetnie sprawdzają się także w fotografii teatralnej czy przy podkreślaniu szczegółów w reklamie. Osobiście zauważyłem, że przy portretach typu „low key” lub gdy chcemy uzyskać światło typu „Rembrandt” albo mocną iluminację od dołu (tzw. światło grozy), strumienica praktycznie nie ma sobie równych. Jej użycie wymaga też większej uwagi przy ustawieniu modela, bo niewielkie przesunięcie potrafi całkowicie zmienić charakter światła. To zdecydowanie narzędzie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad atmosferą ujęcia i nie boją się eksperymentować z cieniami.

Pytanie 35

Jaką ogniskową powinien mieć obiektyw, aby najlepiej wykonać zdjęcie grupowe w niewielkim pomieszczeniu?

A. 50 mm
B. 120 mm
C. 18 mm
D. 80 mm
Wybór obiektywu o ogniskowej 18 mm do zdjęcia grupowego w małym pomieszczeniu jest optymalny, ponieważ pozwala na uchwycenie szerszego kadru, co jest niezbędne w ograniczonej przestrzeni. Obiektywy szerokokątne, takie jak 18 mm, są idealne do fotografii grupowej, ponieważ umożliwiają zbliżenie się do obiektów, jednocześnie zachowując ich pełny kontekst w kadrze. Użycie takiego obiektywu pozwala na właściwe ułożenie wszystkich uczestników zdjęcia oraz na uniknięcie problemów z obcinaniem krawędzi postaci. Dobrą praktyką przy fotografowaniu grup w małych pomieszczeniach jest również stosowanie wysokiej jakości obiektywów, które minimalizują zniekształcenia obrazu, co jest typowe dla tańszych szerokokątnych konstrukcji. Warto zwrócić uwagę na techniki takie jak ustawienie aparatu na poziomie oczu oraz odpowiednie rozplanowanie osób w kadrze, co dodatkowo zwiększa estetykę zdjęcia.

Pytanie 36

Technika mobilnej fotografii wspomagana przez sztuczną inteligencję computational RAW polega na

A. wykorzystaniu uczenia maszynowego do redukcji szumów
B. automatycznym retuszu portretów według zdefiniowanych wzorców
C. łączeniu wielu ekspozycji i zastosowaniu zaawansowanych algorytmów do poprawy jakości obrazu
D. automatycznym rozpoznawaniu sceny i doborze odpowiednich parametrów
Technika mobile photography wspierana przez sztuczną inteligencję, znana jako computational RAW, opiera się na łączeniu wielu ekspozycji, co znacząco poprawia jakość uzyskiwanych zdjęć. Ta procedura polega na rejestrowaniu obrazów w różnych warunkach oświetleniowych i późniejszym ich łączeniu w jeden finalny obraz. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie szerszego zakresu dynamiki, co jest kluczowe w fotografii. Przykładem może być sytuacja, gdy robimy zdjęcie w trudnych warunkach oświetleniowych, jak w cieniu i słońcu jednocześnie. Algorytmy stosowane w tym procesie analizują różne ekspozycje, eliminując szumy i poprawiając detale w cieniach i światłach. W rezultacie zdjęcia są bardziej zrównoważone, a detale są lepiej widoczne. W branży fotograficznej standardem stało się stosowanie takich technik, ponieważ umożliwia to amatorom i profesjonalistom uzyskanie efektów, które jeszcze kilka lat temu były dostępne tylko za pomocą zaawansowanego sprzętu.

Pytanie 37

Który modyfikator światła daje najbardziej miękkie, rozproszone oświetlenie?

A. Wrota
B. Strumienica
C. Plaster miodu
D. Softbox
Softbox to jeden z najbardziej efektywnych modyfikatorów światła, który zapewnia miękkie i rozproszone oświetlenie. Działa on na zasadzie rozpraszania światła, co minimalizuje ostre cienie i tworzy bardziej naturalny efekt na zdjęciach. Dzięki swojej budowie, softbox odbija światło z lampy błyskowej lub ciągłej i rozprasza je na dużej powierzchni, co daje efekt delikatnego oświetlenia. W praktyce softbox idealnie sprawdza się w portretach, ponieważ łagodnie modeluje rysy twarzy, co jest kluczowe w fotografii portretowej. Dodatkowo, różne rozmiary softboxów pozwalają na dostosowanie oświetlenia do konkretnej sytuacji – większe softboxy dają jeszcze bardziej miękkie światło, natomiast mniejsze mogą być używane do bardziej skoncentrowanego oświetlenia. Warto również wspomnieć, że w zastosowaniach studyjnych softboxy są standardem, ponieważ pozwalają na uzyskanie kontrolowanego i przewidywalnego efektu, co jest niezwykle ważne w pracy profesjonalnych fotografów. Wybierając softbox, warto zwrócić uwagę na jego kształt i materiał, co ma bezpośredni wpływ na uzyskiwane rezultaty.

Pytanie 38

Do oczyszczenia przedniej soczewki obiektywu zabrudzonej kroplą smaru należy użyć

A. roztworu alkoholu izopropylowego.
B. sprężonego powietrza.
C. pędzelka.
D. roztworu soli kuchennej.
Roztwór alkoholu izopropylowego to tak naprawdę najbezpieczniejszy i najczęściej rekomendowany środek do czyszczenia delikatnych powierzchni optycznych, takich jak soczewki obiektywów. Optyka jest bardzo wrażliwa na zabrudzenia, zwłaszcza tłuste plamy czy smary – i tu zwykłe metody mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Alkohol izopropylowy (IPA) ma tę przewagę, że doskonale rozpuszcza tłuszcze, a przy tym szybko odparowuje, nie zostawiając smug czy osadów. Z mojego doświadczenia, nawet w serwisach sprzętu fotograficznego, używa się specjalnych preparatów opartych właśnie o izopropanol, czasem z domieszkami innych substancji, ale główny składnik to zawsze IPA. Co ważne, nie oddziałuje on negatywnie na powłoki antyrefleksyjne, które pokrywają nowoczesne obiektywy – o ile oczywiście nie stosujemy zbyt dużego nacisku i korzystamy z odpowiednich miękkich ściereczek, najlepiej z mikrofibry. Warto pamiętać, żeby nie rozmazywać smaru po całej powierzchni, tylko delikatnie zebrać go przy pomocy zwilżonego roztworem alkoholu fragmentu szmatki. Tak czy siak, to jest najlepsza praktyka, nawet jeśli czasem wydaje się, że "byle co" dałoby radę – naprawdę, soczewki są drogie i wymagają takiego profesjonalnego podejścia.

Pytanie 39

W jakiej najmniejszej odległości przedmiotowej (oznaczonej x) od obiektu, który jest fotografowany, powinien znajdować się aparat z obiektywem o ogniskowej f, aby uzyskany obraz był rzeczywisty, odwrócony i zmniejszony dwukrotnie?

A. x < f
B. x = 2f
C. x = f
D. x > 2f
Umieszczając aparat w odległości równej f, nie osiągniemy pożądanego efektu wizualnego, ponieważ obraz wytworzony w tej sytuacji będzie nierzeczywisty, co oznacza, że nie będzie mógł być zarejestrowany na materiale światłoczułym. W przypadku umiejscowienia aparatu w odległości x = 2f, uzyskujemy obraz rzeczywisty, jednakże nie jest on dwukrotnie pomniejszony; w rzeczywistości jego wielkość będzie równa wielkości przedmiotu. Pomniejszenie obrazu o połowę wymagałoby dalszego zwiększenia odległości, co prowadzi nas do konkluzji, że zbyt bliskie umiejscowienie obiektywu skutkuje deformacją obrazu oraz ogranicza głębię ostrości, co jest kluczowe w kontekście profesjonalnej fotografii. Ponadto, umieszczenie aparatu w odległości mniejszej niż f prowadzi do powstania obrazu wirtualnego, co w praktyce oznacza, że nie można go zarejestrować na matrycy aparatu. Takie zrozumienie relacji między odległością aparatu a ogniskową jest fundamentalne dla fotografa, który dąży do osiągnięcia profesjonalnych rezultatów. Dlatego zrozumienie tych podstawowych zasad optyki oraz ich zastosowanie w praktyce jest niezbędne dla prawidłowego wykonywania zdjęć oraz uzyskiwania zamierzonych efektów wizualnych.

Pytanie 40

Jakie narzędzie w programie Adobe Photoshop jest wykorzystywane do przywracania brakujących fragmentów podczas rekonstrukcji zniszczonych zdjęć?

A. Stempel
B. Gąbka
C. Różdżka
D. Lasso
Wybór gąbki, lassa lub różdżki jako narzędzi do rekonstrukcji zniszczonych obrazów nie jest odpowiedni, ponieważ każde z tych narzędzi ma inne zastosowanie. Gąbka to narzędzie, które służy głównie do zmiany nasycenia kolorów w wybranym obszarze obrazu, co nie ma wpływu na rekonstrukcję brakujących elementów. Jej działanie polega na rozjaśnianiu lub przyciemnianiu kolorów, co jest skuteczne przy korekcjach kolorystycznych, ale nie w przypadku naprawy uszkodzeń. Lasso to narzędzie służące do selekcji obszarów obrazu, umożliwiające precyzyjne zaznaczanie różnych kształtów. Choć jest przydatne w procesie edytowania, jego funkcjonalność nie obejmuje wypełniania brakujących elementów. Z kolei różdżka (Magic Wand) służy do selekcji obszarów o podobnym kolorze, co również nie jest skuteczne w kontekście rekonstrukcji. Użytkownicy mogą błędnie sądzić, że te narzędzia mają podobne funkcje do stempla, co prowadzi do nieporozumień w ich zastosowaniu. W rzeczywistości, każde z wymienionych narzędzi ma unikalne funkcjonalności, które sprawdzają się w innych, specyficznych kontekstach edycyjnych, ale nie w rekonstrukcji uszkodzonych obrazów.