Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 24 stycznia 2026 20:18
  • Data zakończenia: 24 stycznia 2026 20:32

Egzamin zdany!

Wynik: 21/40 punktów (52,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

W czarno-białej fotografii, aby przyciemnić zieleń i czerwień na obrazie, a rozjaśnić niebieski kolor, stosuje się filtr

A. zielonego
B. żółtego
C. czerwonego
D. niebieskiego
Odpowiedź niebieskiego filtru jest poprawna, ponieważ w fotografii czarno-białej filtry kolorowe wpływają na tonację zdjęcia poprzez absorpcję i przepuszczanie światła o różnych długościach fal. Filtr niebieski przyciemnia kolory czerwony i zielony, co skutkuje ich ciemniejszym odzwierciedleniem na zdjęciu, podczas gdy kolor niebieski zostaje rozjaśniony. Przykładowo, użycie filtru niebieskiego podczas fotografowania krajobrazów, gdzie dominują zielone drzewa i czerwone kwiaty, pozwoli na uzyskanie większego kontrastu i wyrazistości w czarno-białej fotografii. W praktyce, ten filtr jest często stosowany, gdy artysta pragnie wydobyć szczegóły niebieskiego nieba, tworząc dramatyczne efekty w kompozycji. Zgodnie z technikami stosowanymi przez znanych fotografów, takich jak Ansel Adams, wykorzystanie filtrów kolorowych w czarno-białej fotografii jest kluczowe dla osiągnięcia zamierzonych efektów artystycznych oraz dla kontroli tonalności obrazu.

Pytanie 2

Który z poniższych typów oświetlenia jest najbardziej odpowiedni do fotografii produktowej?

A. Softbox
B. Latarka
C. Światło żarowe
D. Światło neonowe
Softbox to narzędzie oświetleniowe, które jest niezbędne w fotografii produktowej. Jego główną zaletą jest możliwość uzyskania miękkiego, równomiernego światła, które minimalizuje ostre cienie oraz refleksy na fotografowanym obiekcie. Dzięki temu, produkty prezentują się bardziej profesjonalnie i atrakcyjnie. Softbox działa na zasadzie rozpraszania światła, co pozwala na kontrolowanie jego kierunku i intensywności. W praktyce oznacza to, że można go ustawić w taki sposób, aby najlepiej podkreślić cechy produktu, takie jak tekstura, kolor czy kształt. Z mojego doświadczenia wynika, że stosowanie softboxów w fotografii produktowej jest standardem, zwłaszcza w e-commerce, gdzie jakość zdjęć ma bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe klientów. Warto zainwestować w dobrej jakości softboxy, które są regulowane i łatwe w montażu, co pozwala na szybkie dostosowanie ustawień do różnych potrzeb fotograficznych. W praktyce, dobra kontrola oświetlenia może znacząco poprawić efektywność sesji zdjęciowej i wpłynąć na finalny rezultat.

Pytanie 3

Podczas dłuższego przechowywania aparatu fotograficznego należy przede wszystkim pamiętać o

A. oddzieleniu obiektywu od korpusu aparatu.
B. wyjęciu z aparatu baterii i karty pamięci.
C. sformatowaniu karty pamięci.
D. pozostawieniu aparatu w chłodnym miejscu.
Bardzo istotne jest, żeby podczas dłuższego przechowywania aparatu fotograficznego wyjąć z niego baterię oraz kartę pamięci. Akumulatory, szczególnie te typu Li-ion, mogą się rozładować do poziomu krytycznego, jeśli zostaną pozostawione w urządzeniu na dłużej, co może prowadzić nawet do ich trwałego uszkodzenia. Czasem zdarza się, że sprzęt pobiera minimalny prąd nawet, gdy jest wyłączony – po kilku tygodniach lub miesiącach bateria potrafi paść tak, że już jej nie da się uratować. Dodatkowo, wyciek elektrolitu z baterii może spowodować poważne uszkodzenia elektroniki aparatu, zalanie styków czy nawet korozję na płytce drukowanej. Zresztą, wyjęcie karty pamięci to też dobry nawyk – po pierwsze ogranicza ryzyko przypadkowego uszkodzenia karty podczas różnych manipulacji sprzętem (np. przy czyszczeniu), a po drugie zabezpiecza dane przed ewentualną utratą. To jest jedna z tych prostych czynności, które mogą zaoszczędzić naprawdę dużo nerwów i pieniędzy na serwis czy wymianę części. Wielu profesjonalistów stosuje jeszcze dodatkowe zabezpieczenia jak przechowywanie aparatu w suchym pudełku z pochłaniaczem wilgoci, ale wyjęcie baterii i karty to takie absolutne minimum, bez którego naprawdę nie warto ryzykować. Zresztą, w instrukcjach praktycznie każdego producenta można znaleźć podobne zalecenie – polecam się z nimi zapoznać, bo potem w serwisie nikt nie uzna reklamacji, jak znajdą ślady wycieku z baterii.

Pytanie 4

Jakie powinno być minimalne rozdzielczość skanowania oryginału płaskiego o wymiarach 10×15 cm, aby uzyskać obraz w formacie 40×60 cm przy rozdzielczości 150 dpi, unikając interpolacji danych?

A. 600 spi
B. 150 spi
C. 1 200 spi
D. 300 spi
Odpowiedź 600 spi (czyli punktów na cal) jest prawidłowa, ponieważ aby uzyskać pożądany efekt wydruku, musimy obliczyć odpowiednią rozdzielczość skanowania oryginału. Proces ten opiera się na zasadzie, że rozdzielczość skanowania musi być co najmniej równa rozdzielczości wydruku pomnożonej przez rozmiar wydruku w calach. W przypadku rozdzielczości wydruku 150 dpi oraz wymaganego formatu 40×60 cm (co odpowiada 15.75×23.62 cali), obliczamy wymaganą rozdzielczość skanowania jako 150 dpi * 15.75 cali (szerokość) oraz 150 dpi * 23.62 cali (wysokość). Po wykonaniu tych obliczeń otrzymujemy odpowiednio 2362 i 3543 pikseli. Zmieniając to na centymetry, musimy zrozumieć, że skanowanie musi odbywać się w rozdzielczości 600 spi, aby zachować jakość i szczegóły. Przy skanowaniu w zbyt niskiej rozdzielczości, w trakcie powiększenia obrazu na wydruku, mogą pojawić się artefakty i utrata detali. W praktyce, stosowanie rozdzielczości 600 spi jest standardem w profesjonalnej fotografii i druku, co zapewnia wysoką jakość i zgodność z oczekiwaniami klientów oraz estetyką końcowego produktu.

Pytanie 5

Aby zeskanować slajdy z zachowaniem odpowiedniej jasności na obrazie cyfrowym, konieczne jest użycie skanera do oryginałów

A. transparentnych o niskiej dynamice skanowania
B. refleksyjnych o niskiej dynamice skanowania
C. refleksyjnych o wysokiej dynamice skanowania
D. transparentnych o wysokiej dynamice skanowania
Wybór skanera do slajdów refleksyjnych o małej lub dużej dynamice skanowania może prowadzić do nieodpowiednich rezultatów, ponieważ te dwa typy slajdów różnią się znacznie pod względem przetwarzania obrazu. Slajdy refleksyjne to materiały, które odbijają światło, co oznacza, że ich skanowanie wymaga innego podejścia niż w przypadku slajdów transparentnych. Przykładowo, skanowanie slajdów refleksyjnych o małej dynamice ogranicza zakres tonalny, co może skutkować utratą detali w zarówno jasnych, jak i ciemnych obszarach obrazu. Tego rodzaju skanery są często przeznaczone do dokumentów i materiałów, które nie wymagają tak wysokiej jakości obrazu, co prowadzi do zafałszowania kolorów i kontrastów. Ponadto, skanowanie materiałów o dużej dynamice może być nieoptymalne, jeśli nie jest dostosowane do specyfiki slajdów refleksyjnych, co prowadzi do błędnych wniosków o wydajności skanera. W konsekwencji, wybór niewłaściwego typu skanera może prowadzić do frustracji i marnowania czasu oraz zasobów, gdyż efekty końcowe nie będą spełniały oczekiwań jakościowych. Kluczowe jest zrozumienie różnic między materiałami i odpowiednie dostosowanie technologii skanowania, aby uzyskać oczekiwane rezultaty.

Pytanie 6

Jaką wartość przysłony należy ustawić, aby tło za modelem było jak najbardziej rozmyte?

A. f/2,8
B. f/11
C. f/5,6
D. f/22
Wybór wartości przysłony f/2,8 jest kluczowy dla uzyskania efektu rozmytego tła, znanego jako 'bokeh'. Mniejsza wartość przysłony, jak f/2,8, oznacza szerszą otwór, co pozwala na większy dostęp światła do matrycy aparatu. W rezultacie, głębia ostrości staje się węższa, co skutkuje tym, że obiekty znajdujące się poza polem ostrości są bardziej rozmyte. To zjawisko jest szczególnie pożądane w portretach, gdzie chcemy, aby tło nie odciągało uwagi od tematu zdjęcia. Fotografowie często stosują obiektywy o dużych otworach, aby uzyskać atrakcyjny efekt bokeh. Dobrą praktyką jest eksperymentowanie z różnymi wartościami przysłony w różnych warunkach oświetleniowych, aby lepiej zrozumieć, jak wpływają na kompozycję zdjęcia i postrzeganą estetykę.

Pytanie 7

W aparatach cyfrowych symbol „A (Av)” oznacza

A. automatykę z preselekcją przysłony.
B. automatykę programową.
C. automatykę z preselekcją czasu.
D. tryb manualny.
Symbol „A (Av)” w aparatach cyfrowych oznacza tryb automatyki z preselekcją przysłony i jest to bardzo ważny tryb, zwłaszcza dla osób, które chcą twórczo kontrolować głębię ostrości na zdjęciach. W tym trybie fotograf decyduje, jaką wartość przysłony ustawić, a aparat automatycznie dobiera odpowiedni czas naświetlania, żeby ekspozycja była prawidłowa. To rozwiązanie jest niezwykle popularne wśród fotografów portretowych czy krajobrazowych, bo dzięki zmianie przysłony można wpływać na rozmycie tła albo uzyskanie ostrości na całej scenie. Bardzo wygodne, gdy nie chce się za każdym razem myśleć o parametrach ekspozycji, a zależy nam głównie na efekcie wizualnym – na przykład na miękko rozmytym tle za osobą. Moim zdaniem ten tryb daje fajny kompromis: z jednej strony użytkownik decyduje o ważnym parametrze kreatywnym, a z drugiej aparat sam dba o techniczne szczegóły. W branży fotograficznej uznaje się to za standardową praktykę, a praktycznie każdy aparat – od lustrzanek po bezlusterkowce czy nawet zaawansowane kompakty – ma właśnie taki tryb. Warto się go nauczyć na pamięć, bo na sesjach zdjęciowych to prawdziwy „game changer”. Ciekawostka: w Canonach tryb ten nazywa się Av, natomiast w Nikonach zwykle tylko „A”.

Pytanie 8

Podczas fotografowania w słoneczny dzień, w celu ograniczenia refleksów i odbić powstających na zdjęciach, należy zastosować

A. filtr UV.
B. statyw.
C. telekonwerter.
D. osłonę przeciwsłoneczną.
Wielu początkujących fotografów często myli funkcje różnych akcesoriów, co prowadzi do niezbyt trafnych wyborów w praktyce. Statyw przydaje się głównie w sytuacjach, kiedy zależy nam na stabilizacji aparatu – szczególnie przy długich czasach naświetlania czy w fotografii nocnej. Nie ograniczy on jednak w żaden sposób odbić światła czy refleksów powstających na soczewkach obiektywu podczas słonecznego dnia; jego zadanie to wyeliminowanie poruszenia zdjęcia, a nie walka ze światłem bocznym. Filtr UV przez lata był stosowany, gdy materiały światłoczułe były bardziej podatne na promieniowanie ultrafioletowe, a także do ochrony frontowej soczewki, ale w nowoczesnych aparatach cyfrowych praktycznie nie wpływa na jakość obrazu czy redukcję refleksów – nie jest skutecznym narzędziem na flary czy odbicia. Spotkałem się z opinią, że filtr UV "coś poprawia", ale to raczej mit powtarzany z dawnych czasów. Telekonwerter natomiast służy do wydłużenia ogniskowej obiektywu, czyli zwiększa zbliżenie, co może być przydatne przy fotografii przyrodniczej czy sportowej, ale w ogóle nie rozwiązuje problemu nadmiaru światła, flar czy refleksów. To typowy przykład, kiedy ktoś sięga po droższe akcesoria, myśląc, że rozwiążą wszystkie bolączki – tymczasem każdy z nich ma zupełnie inne zastosowanie. Moim zdaniem, warto dobrze znać funkcję każdego narzędzia i kierować się nie tylko tym, co "popularne" w sklepach czy na forach, ale rzeczywistymi potrzebami zdjęciowymi. Ograniczenie refleksów i odbić to zadanie stricte dla osłony przeciwsłonecznej, która powinna być podstawowym wyposażeniem każdego plenerowca.

Pytanie 9

Optymalna kolejność działań służących do wykonania przedstawionej fotografii to:

Ilustracja do pytania
A. selekcja, rekonstrukcja, casting, make-up.
B. casting, make-up, rekonstrukcja, selekcja.
C. rekonstrukcja, selekcja, casting, make-up.
D. make-up, rekonstrukcja, selekcja, casting.
Prawidłowa kolejność: casting, make‑up, rekonstrukcja, selekcja dobrze odzwierciedla realny przebieg pracy przy inscenizowanej fotografii stylizowanej na obraz. Najpierw potrzebny jest casting, czyli wybór modelki lub modela o możliwie zbliżonych rysach twarzy, typie urody, budowie ciała i sposobie pozowania do pierwowzoru. Bez odpowiedniej osoby cała reszta działań będzie tylko „łataniem” problemu, a nie profesjonalną realizacją. W praktyce fotografowie modowi czy portreciści zawsze zaczynają od obsady – to standard branżowy, podobnie jak w filmie czy teatrze. Dopiero po wyborze modelki wchodzi make‑up. Makijażysta dopasowuje kolorystykę skóry, modeluje światłocień na twarzy, koryguje niedoskonałości, maluje usta, brwi, a czasem także „rzeźbi” twarz konturowaniem, żeby była bliższa oryginałowi z obrazu. W tego typu rekonstrukcjach makijaż bywa bardzo precyzyjny, bo ma współpracować ze światłem, a nie je „psuć” odblaskami czy złym doborem odcieni. Trzeci etap to rekonstrukcja – czyli przygotowanie kostiumu, rekwizytów, tkanin, a także ustawienie pozy, światła i tła tak, by jak najwierniej oddać charakter pierwotnego dzieła. Tu wchodzi cała technika fotograficzna: dobór oświetlenia kierunkowego, kontrastu, planu, kadru, a nawet ogniskowej, żeby proporcje twarzy były podobne. Na końcu dopiero jest selekcja, czyli wybór najlepszego ujęcia spośród wielu prób. W selekcji fotograf ocenia zgodność z pierwowzorem, techniczną poprawność (ostrość, ekspozycja, brak przypadkowych błędów) i wyraz twarzy modelki. Moim zdaniem to dokładnie taka kolejność, jaką stosuje się w profesjonalnych sesjach rekonstrukcyjnych: najpierw człowiek, potem charakteryzacja, później cała inscenizacja, a dopiero na końcu chłodna ocena efektów.

Pytanie 10

Aby wykonać zbliżenia zdjęć kropli wody, należy użyć obiektywu

A. makro
B. szerokokątnego
C. długoogniskowego
D. lustrzanego
Obiektyw makro jest idealnym narzędziem do fotografowania kropel wody w zbliżeniu, ponieważ jest zaprojektowany specjalnie do rejestrowania detali w skali bliskiej rzeczywistości. Dzięki dużemu powiększeniu oraz krótkiej odległości ostrzenia, obiektywy makro pozwalają uchwycić subtelności, takie jak tekstura powierzchni kropel czy odbicie światła. Przykładowo, używając obiektywu makro, fotograf może zbliżyć się do kropli wody na liściu, by uchwycić nie tylko jej kształt, ale również szczegóły otoczenia odbijające się w wodzie. Dobre praktyki w fotografii makro obejmują również użycie statywu, co stabilizuje aparat i pozwala na precyzyjne kadrowanie oraz uniknięcie drgań. Warto również pamiętać o doświetlaniu sceny, ponieważ przy małych przysłonach, typowych dla obiektywów makro, światło może być ograniczone. Obiektywy makro są dostępne w różnych ogniskowych, co daje fotografowi możliwość wyboru odpowiedniego narzędzia w zależności od rodzaju ujęcia, które chce uzyskać.

Pytanie 11

Najnowsze techniki fotogrametryczne do tworzenia trójwymiarowych modeli obiektów wymagają

A. fotografowania wyłącznie w formacie RAW z pełną głębią kolorów
B. wykonania serii zdjęć wokół obiektu z zachowaniem 60-80% nakładania się kadrów
C. użycia specjalnego obiektywu makro z funkcją skanowania laserowego
D. zastosowania minimum trzech aparatów fotograficznych zsynchronizowanych czasowo
Wykonanie serii zdjęć wokół obiektu z zachowaniem 60-80% nakładania się kadrów jest kluczowym krokiem w procesie fotogrametrii. Technika ta umożliwia dokładne zrekonstruowanie trójwymiarowego modelu obiektu poprzez analizę punktów wspólnych na poszczególnych zdjęciach. Przy odpowiednim nakładaniu kadrów, systemy algorytmiczne mogą skutecznie identyfikować te punkty i generować model 3D z dużą dokładnością. W praktyce, fotografując obiekt, ważne jest, aby nie tylko uchwycić jego różne perspektywy, ale również zapewnić wystarczającą ilość informacji o detalach. Na przykład, w przypadku modelowania skomplikowanych obiektów, takich jak rzeźby czy architektura, zachowanie takiego nakładania jest niezbędne, aby uzyskać pełny obraz. Warto również wspomnieć, że najlepsze rezultaty uzyskuje się przy użyciu statywu i odpowiednich ustawień aparatu, takich jak przysłona czy czas naświetlania, co wpływa na jakość obrazów. Takie podejście jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży fotogrametrii.

Pytanie 12

Jaki błąd popełniono przy kadrowaniu zdjęcia?

Ilustracja do pytania
A. Kadr centralny.
B. Obramowanie.
C. Linia horyzontu.
D. Kadr prosty.
Wiele osób, patrząc na zdjęcie, skupia się na kompozycji, ustawieniu obiektów czy centralnym położeniu motywu, jednak to nie zawsze są najważniejsze aspekty kadrowania. Często myli się błąd kadru prostego lub zastosowanie kadru centralnego z rzeczywistym problemem na zdjęciu. Kadr prosty odnosi się do sposobu ustawienia aparatu względem fotografowanego obiektu, a tutaj samo zdjęcie nie jest wykonane ani z perspektywy nachylonej, ani z jakąś nietypową geometrią kadru – po prostu coś się nie zgadza z poziomem. Obramowanie natomiast dotyczy sytuacji, gdy jakiś element kadru zamyka lub podkreśla główny motyw poprzez stworzenie ramy – tu takiego efektu nie mamy, bo pomarańczowy element i barierka w tle są raczej przypadkowe, nie stanowią świadomego obramowania. Kadr centralny to klasyczne ustawienie głównego motywu w środku zdjęcia, co czasem bywa błędem, ale tutaj wróble są raczej przesunięte do boku, więc to nie jest główny problem. Najczęstszy błąd w ocenie takich zdjęć wynika z nieuwagi – patrzymy na główny obiekt albo kolor, ignorując tło. Jednak to właśnie linia horyzontu jest schematycznie przechylona, co łamie podstawową zasadę kompozycji i przez to odbiór zdjęcia staje się mniej profesjonalny. Takie detale odróżniają zdjęcia amatorskie od tych bardziej dopracowanych. Moim zdaniem to pokazuje, jak ważne jest spojrzenie całościowe na obraz i wyłapanie nie tylko obiektów, ale też relacji pomiędzy nimi i tłem.

Pytanie 13

Wskaż rodzaj kompozycji zastosowanej na zdjęciu.

Ilustracja do pytania
A. Ukośna.
B. Zamknięta.
C. Symetryczna.
D. Pionowa.
Kompozycja ukośna jest istotnym elementem w fotografii, który pozwala na wprowadzenie dynamiki i ruchu do obrazu. W przypadku analizowanego zdjęcia, mamy do czynienia z wyraźnie zarysowaną linią brzegu i falą morską, które są ułożone w sposób ukośny. Takie ustawienie elementów nie tylko przyciąga wzrok, ale także tworzy wrażenie głębi i przestrzeni. W praktyce, kompozycja ukośna jest często stosowana, gdy chcemy podkreślić dynamikę lub zróżnicowanie w zdjęciu, a także zminimalizować wrażenie statyczności. Fotograficy często wykorzystują tę technikę w krajobrazach, ponieważ pozwala ona na optymalne uchwycenie zarówno elementów bliskich, jak i dalekich, co wzbogaca narrację obrazu. Dobre praktyki w tym zakresie obejmują również rozważenie perspektywy oraz światła, które mogą dodatkowo wzmocnić efekt ukośnej kompozycji.

Pytanie 14

Liczba przewodnia lampy błyskowej określa

A. minimalną liczbę błysków na 1s.
B. maksymalną liczbę błysków na 1s.
C. minimalny zasięg oświetlenia fotografowanego obiektu, zapewniający uzyskanie prawidłowej ekspozycji.
D. maksymalny zasięg oświetlenia fotografowanego obiektu, zapewniający uzyskanie prawidłowej ekspozycji.
Wiele osób myli liczbę przewodnią lampy błyskowej z parametrami takimi jak liczba czy częstotliwość błysków na sekundę, co prowadzi do błędnych założeń podczas pracy ze sprzętem fotograficznym. Często spotykam się z przekonaniem, że lampy dają określoną liczbę błysków na sekundę i ta wartość świadczy o ich „mocy” – tymczasem to zupełnie inne zagadnienie. Możliwość szybkiego błyskania, czyli tzw. tempo pracy lampy (czas ładowania kondensatora, tryb stroboskopowy), nie ma związku z liczbą przewodnią. To bardziej kwestia wydajności elektroniki i jakości zasilania, a nie tego, jak daleko światło dociera w praktyce. Z kolei wyobrażenie, że liczba przewodnia określa minimalny zasięg poprawnego oświetlenia, to też duże nieporozumienie – nie chodzi o to, że lampa nie działa na bliższych dystansach, tylko o maksymalny zasięg, przy którym światło lampy zapewni prawidłową ekspozycję zgodnie ze wzorem liczba przewodnia = odległość × przysłona. Liczba przewodnia to tak naprawdę wskaźnik mocy lampy – im wyższa, tym mocniejszy błysk, tym większa odległość, na jakiej można „doświetlić” obiekt bez strat jakościowych i przy zachowaniu ustawionych parametrów ISO oraz przysłony. W branży fotograficznej to podstawowa informacja przy wyborze lampy – zwłaszcza do fotografii eventowej, reporterskiej czy ślubnej, gdzie planuje się dynamiczne kadry i nie zawsze można podejść blisko. Częsty błąd początkujących to utożsamianie tej wartości z szybkością błyskania – w praktyce można mieć lampę z bardzo wysoką liczbą przewodnią, która jednak nie pozwoli na wysoką liczbę błysków na sekundę z powodu ograniczeń technicznych. Prawidłowe rozumienie liczby przewodniej pozwala lepiej planować ustawienia aparatu oraz samej lampy, unikając nietrafionych decyzji podczas sesji.

Pytanie 15

Na zdjęciu zastosowano kompozycję obrazu z wykorzystaniem reguły

Ilustracja do pytania
A. złotej spirali.
B. złotego podziału.
C. podziału ukośnego.
D. trójpodziału.
Odpowiedzi związane ze złotą spirala, trójpodziałem czy złotym podziałem to popularne zasady, ale w kontekście tego zdjęcia nie pasują do reguły podziału ukośnego. Złota spirala czy złoty podział opierają się na matematycznych proporcjach i teoretycznie powinny tworzyć harmonijne rozmieszczenie, ale nie dają takiego efektu dynamiki jak podział ukośny. Czasami można myśleć, że te reguły są uniwersalne, ale to nie zawsze działa dla konkretnego zdjęcia. Trójpodział to kolejna technika, która dzieli kadr na trzy równe części, ale też nie oddaje specyfiki ukośnych linii. Przy ocenie zdjęcia warto zauważać nie tylko ogólne zasady, ale też ich konkretne zastosowanie. Błędem jest myślenie, że jedna technika zastąpi inną, bo każda ma swoje miejsce i trzeba je dostosować do obrazu. Ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy i jak używać tych zasad, aby tworzyć skuteczne i estetyczne kompozycje.

Pytanie 16

Podział obrazu na mniejsze fragmenty ułatwiające tworzenie stron internetowych realizowany jest przez narzędzie

A. magiczna gumka
B. pędzel korygujący
C. lasso wielokątne
D. cięcie na plasterki
Wybór narzędzi do edycji grafiki ma kluczowe znaczenie dla efektywności procesu projektowania stron internetowych. Magiczna gumka, chociaż użyteczna w niektórych kontekstach, nie jest narzędziem przeznaczonym do dzielenia obrazu na mniejsze sekcje. Służy raczej do usuwania tła lub kolorów w danym obszarze, co ogranicza jej zastosowanie w kontekście zarządzania skomplikowanymi projektami graficznymi, gdzie precyzyjne cięcie i organizacja elementów są kluczowe. Pędzel korygujący ma z kolei zupełnie inne przeznaczenie – jego główną funkcją jest retusz i poprawa jakości obrazu, a nie dzielenie go na mniejsze fragmenty. Ten rodzaj narzędzia sprawdza się w sytuacjach, gdy potrzebne są korekty kolorystyczne lub naprawa defektów na obrazie. Lasso wielokątne, choć może być używane do zaznaczania fragmentów obrazu, to również nie jest wystarczająco efektywne do cięcia skomplikowanych grafik w kontekście rozwiniętej struktury strony internetowej. Często prowadzi to do powstawania nieprecyzyjnych krawędzi i problemów z responsywnością. Warto zatem zauważyć, że niektóre narzędzia do edycji mogą być mylnie interpretowane jako odpowiednie do danego zadania, co prowadzi do nieefektywności w procesie projektowania. Kluczem do sukcesu w projektowaniu stron jest umiejętność wyboru właściwych narzędzi i technik, a także zrozumienie ich specyfiki i zastosowania w praktyce.

Pytanie 17

Który rodzaj planu zdjęciowego zastosowano na fotografii?

Ilustracja do pytania
A. Plan ogólny.
B. Duże zbliżenie.
C. Plan pełny.
D. Detal.
To pytanie często sprawia trudność, bo łatwo pomylić różne plany zdjęciowe, zwłaszcza gdy temat zdjęcia jest nietypowy lub nieoczywisty. Plan ogólny obejmuje szeroką scenę, najczęściej pozwala zobaczyć kontekst miejsca, tło i postaci w ich otoczeniu. Tutaj jednak nie widać szerokiego planu – całość skupia się wyłącznie na wiadrze z owocami, bez żadnych dodatkowych kontekstów przestrzennych. Plan pełny zwykle kadruje cały obiekt lub postać od stóp do głów, pokazując ją w całości, ale nie eksponując drobnych szczegółów; w tym przypadku nie widzimy całości niczego, tylko wycinek z bardzo bliska. Detal z kolei to plan ekstremalnie bliski, pokazujący najmniejszy wycinek przedmiotu, np. pojedynczą pestkę lub kolczek – na zdjęciu jednak widzimy kilka owoców, nie skupiamy się na jednym drobnym szczególe, więc nie jest to typowy detal. Typowym błędem jest zakładanie, że jeśli obraz jest bliski, to od razu jest detalem – tymczasem duże zbliżenie to taki plan, gdzie temat wypełnia kadr, ale nie jest to jeszcze aż taka skala jak detal. Moim zdaniem dobrze jest zawsze patrzeć na to, ile elementu lub obiektu widzimy w kadrze i jaką część rzeczywistości obejmuje ujęcie – to pozwala nie mylić planów. W fotografii produktowej, kulinarnej czy przyrodniczej duże zbliżenie idealnie podkreśla charakter rzeczy i umożliwia pokazanie jej w atrakcyjny sposób, zgodnie z dobrymi praktykami branżowymi.

Pytanie 18

Czy fotograf, który wykonał opłaconą przez rodziców sesję zdjęciową dziecka, może opublikować je na swojej stronie internetowej?

A. Może, ponieważ pobrał opłatę za zrealizowaną sesję zdjęciową.
B. Może opublikować wizerunek dziecka bez pytania o zgodę.
C. Może opublikować wizerunek dziecka za pisemną zgodą rodziców.
D. Może, ponieważ zdjęcie będzie tylko na jego stronie internetowej.
To właśnie pisemna zgoda rodziców daje fotografowi jasną podstawę prawną do publikacji wizerunku dziecka w internecie, na przykład na stronie portfolio. W Polsce ochrona wizerunku, zwłaszcza osób niepełnoletnich, jest naprawdę restrykcyjna – reguluje to m.in. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81) oraz ogólne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Sam fakt, że rodzice zapłacili za sesję, nie znaczy automatycznie, że pozwalają na dalsze wykorzystanie zdjęć – prawo rozróżnia zgodę na wykonanie fotografii od zgody na jej rozpowszechnianie. W praktyce wygląda to tak, że nawet jeśli zdjęcie ma trafić tylko do portfolio albo na stronę www, to fotograf musi mieć wyraźną, najlepiej pisemną zgodę – to zabezpiecza obie strony przed nieporozumieniami. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepsi fotografowie zawsze podkreślają to klientom na początku współpracy i dbają o przejrzystość. Często podpisuje się wtedy odpowiedni dokument, gdzie dokładnie jest określone, w jakim zakresie wizerunek dziecka może być użyty. To też dobra praktyka, bo chroni fotografa w razie jakichkolwiek roszczeń. Szczerze mówiąc, takie podejście buduje też zaufanie – klienci wolą współpracować z osobami, które szanują ich prywatność i działają zgodnie z prawem. Warto pamiętać, że wykorzystanie fotografii dziecka bez takiej zgody, nawet w celach promocyjnych, może się skończyć poważnymi problemami prawnymi oraz utratą reputacji.

Pytanie 19

Wykonując w studio fotograficznym zdjęcie portretowe czteroosobową rodzinę najkorzystniej oświetlić światłem rozproszonym, stosując

A. tubus stożkowy.
B. blendę srebrną.
C. lampę z wrotami.
D. parasolki transparentne.
Stosowanie blendy srebrnej w studio do zdjęć grupowych, takich jak portret rodzinny, to często powielany błąd. Srebrna blenda odbija światło dość intensywnie i mocno je kierunkuje, przez co na twarzach mogą pojawić się nieprzyjemne refleksy czy ostre cienie. Owszem, bywa używana do dodania kontrastu lub wypełnienia cieni, ale nigdy nie zastąpi głównego, miękkiego źródła światła – szczególnie gdy mamy do czynienia z większą liczbą osób w kadrze. Z kolei tubus stożkowy (spot, snoot) to narzędzie do skupiania światła na małym, wybranym fragmencie sceny. Powoduje powstanie silnie zarysowanej plamy światła i ostrych cieni, co jest kompletnie niepraktyczne w fotografii rodzinnej – sprawdzi się raczej przy efektach specjalnych, oświetleniu włosów czy detali, a nie przy równomiernym oświetleniu czterech osób. Lampa z wrotami daje pewną kontrolę nad kierunkiem światła, ale nie rozprasza go w taki sposób jak parasolka czy softbox. Wrota służą raczej do ograniczania rozchodzenia się światła w bok, niż do jego zmiękczania – w praktyce dają światło dość twarde i kontrastowe, przez co detale skóry i cienie stają się mocniej widoczne. Wiele osób mylnie sądzi, że wystarczy jakiekolwiek akcesorium do lampy, by uzyskać miękkie światło, ale w rzeczywistości to sposób, w jaki modyfikator rozprasza światło, decyduje o efekcie końcowym. W fotografii rodzinnej najważniejsze jest, żeby światło było miękkie i równomierne, bo wtedy wszyscy wyglądają korzystnie. Parasolki transparentne są pod tym względem najbardziej uniwersalne i zgodne z oczekiwaniami branżowymi – dlatego to właśnie one są stosowane najczęściej w tego typu realizacjach.

Pytanie 20

W jaki sposób oświetlony jest przedmiot na przedstawionym planie zdjęciowym?

A. Światłem pośrednim, rozproszonym.
B. Światłem pośrednim, skierowanym.
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Światłem bezpośrednim, skierowanym.
D. Światłem bezpośrednim, rozproszonym.
Na tym planie zdjęciowym przedmiot oświetlony jest światłem pośrednim, rozproszonym. To podejście jest bardzo popularne, szczególnie kiedy zależy nam na równomiernym oświetleniu bez ostrych cieni i przejść tonalnych. Światło rozproszone uzyskuje się dzięki odpowiednim modyfikatorom, np. softboxom, parasolom lub płaszczyznom dyfuzyjnym – na rysunku widać wyraźnie takie elementy. Światło pośrednie oznacza, że nie pada ono bezpośrednio z lampy na obiekt, lecz najpierw jest rozpraszane przez powierzchnię dyfuzyjną. Dzięki temu faktury obiektu są delikatnie podkreślone, a całość wygląda bardzo naturalnie i przyjemnie dla oka. Moim zdaniem to rozwiązanie jest wręcz branżowym standardem np. w fotografii produktowej czy kulinarnej, gdzie detal nie może być przytłoczony kontrastem. Praktycznie każda sesja, podczas której ważne jest wierne oddanie kolorystyki i szczegółów, korzysta z tego typu setupu. Z mojego doświadczenia wynika, że w codziennej pracy dużo łatwiej kontrolować taki rozkład światła – można szybko zniwelować niechciane refleksy czy zbyt ostre cienie. Warto pamiętać, że to ustawienie daje dużą powtarzalność efektów i jest mało podatne na błędy początkujących.

Pytanie 21

Technika uzyskiwania zdjęć, która polega na bezpośrednim oświetleniu powierzchni materiału światłoczułego, na którym znajdują się obiekty o różnym poziomie przezroczystości to

A. luksografia.
B. izohelia.
C. cyjanotypia.
D. bromolej.
Bromolej to technika, w której stosuje się emulsję bromku srebra na podłożu papierowym, co prowadzi do uzyskania obrazu fotograficznego. Pomimo że ta metoda opiera się na naświetleniu, nie jest odpowiednia w kontekście naświetlania obiektów o różnym stopniu przezroczystości, ponieważ głównym celem bromoleju jest uzyskanie obrazu w sposób chemiczny, a nie bezpośrednie odwzorowanie przezroczystości. Izohelia to pojęcie związane z technikami oświetleniowymi, które odnoszą się do rozkładu natężenia światła, ale nie stanowi metody uzyskiwania obrazów na podstawie naświetlenia obiektów. Natomiast cyjanotypia to technika fotograficzna, która wykorzystuje proces chemiczny z użyciem cyjanu żelazowego, co prowadzi do uzyskania niebieskiego obrazu. Choć cyjanotypia również opiera się na zastosowaniu światła, jej mechanizm działania różni się od luksografii, gdyż polega na reakcji chemicznej, a nie na bezpośrednim naświetleniu przezroczystych przedmiotów. Te metody mogą być mylone ze względu na ich związki z fotografią, jednak każda z nich ma swoje specyficzne właściwości i zastosowania, które nie odpowiadają definicji luksografii, co może prowadzić do nieporozumień i błędów w ich interpretacji.

Pytanie 22

W programie Adobe Lightroom krzywe tonalne (Tone Curve) służą do

A. regulacji balansu bieli w zdjęciu
B. kontroli jasności i kontrastu w różnych zakresach tonalnych
C. korekcji zniekształceń geometrycznych obiektywu
D. usuwania szumów cyfrowych z obrazu
Krzywe tonalne w programie Adobe Lightroom są niezwykle użytecznym narzędziem, które pozwala na precyzyjną kontrolę jasności i kontrastu zdjęcia w różnych zakresach tonalnych. Umożliwiają one manipulację zarówno cieniami, półtonami, jak i światłami, co daje możliwość uzyskania zamierzonych efektów wizualnych. Dzięki krzywym tonalnym możemy na przykład podnieść kontrast w cieniach, co podkreśla detale w ciemnych partiach obrazu, jednocześnie zachowując delikatność w jasnych obszarach. Warto pamiętać, że krzywa tonalna to nie tylko narzędzie do korekcji, ale także do kreatywnej edycji, gdzie można uzyskać różne style, takie jak vintage czy dramatyczne efekty. Dobre praktyki wskazują, że warto pracować na krzywej z zachowaniem subtelności, aby nie wprowadzać zbyt ostrych zmian, które mogłyby prowadzić do utraty detali. Z moich doświadczeń wynika, że wiele osób zaczyna od prostych korekcji, a następnie odkrywa potencjał krzywych tonalnych do bardziej zaawansowanych technik edycyjnych.

Pytanie 23

Czujnik typu stacked CMOS w aparatach cyfrowych charakteryzuje się

A. zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne
B. warstwową budową z wbudowaną pamięcią i przetwornikiem A/C
C. zwiększoną czułością na promieniowanie podczerwone
D. zmniejszonym zużyciem energii przy tych samych parametrach
Choć zwiększona czułość na promieniowanie podczerwone może być właściwością niektórych czujników, nie jest charakterystyczna dla stacked CMOS. Ten typ czujnika przede wszystkim skupia się na architekturze warstwowej, a nie na specyficznych właściwościach związanych z czułością na różne zakresy promieniowania. Niekiedy można mylić czułość czujników CMOS z ich zdolnością do rejestrowania obrazów w różnych warunkach oświetleniowych, co może prowadzić do nieporozumień. Zmniejszone zużycie energii przy tych samych parametrach to również nie jest kluczowa cecha stacked CMOS. Choć nowoczesne technologie dążą do optymalizacji zużycia energii, sama konstrukcja stacked CMOS nie gwarantuje tego bezpośrednio. Z kolei zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne nie jest typowa dla tego typu czujników. Przykłady zastosowań czujników CMOS pokazują, że ich trwałość w dużej mierze zależy od zastosowanych materiałów i konstrukcji w danym urządzeniu, a nie tylko od samego typu czujnika. Warto zwrócić uwagę, że błędne przekonania mogą wynikać z ogólnego postrzegania technologii CMOS jako nowoczesnych i efektywnych, co nie zawsze przekłada się na konkretne właściwości poszczególnych modeli.

Pytanie 24

Który program jest przeznaczony do obróbki grafiki wektorowej?

A. Corel Draw
B. Adobe Photoshop
C. Gimp
D. Corel Photo-Paint
Niektóre programy graficzne bywają mylone ze sobą, zwłaszcza jeśli ktoś dopiero zaczyna przygodę z projektowaniem. Na przykład Gimp czy Adobe Photoshop to przede wszystkim narzędzia do obróbki grafiki rastrowej, czyli takiej, która bazuje na pikselach. I tutaj tkwi podstawowy problem — grafika rastrowa nie nadaje się do skalowania bez utraty jakości, więc jak ktoś chce zaprojektować np. logo, które będzie drukowane zarówno na długopisie, jak i na wielkim banerze, to rastrowe podejście po prostu się nie sprawdzi. Często spotykam się z przekonaniem, że skoro Photoshop jest taki potężny, to nada się do wszystkiego — niestety, nie w przypadku wektorów. Podobnie Gimp, mimo że jest darmowy i popularny, nie umożliwia wygodnej pracy na krzywych Béziera czy dużych ilustracjach wektorowych. Corel Photo-Paint również działa głównie na obrazie rastrowym, to właściwie odpowiednik Photoshopa w pakiecie Corela, a nie narzędzie wektorowe. Często spotykanym błędem jest też myślenie, że wszystkie programy graficzne „robią to samo”, a to nie do końca prawda — branża wyraźnie rozdziela narzędzia do grafiki rastrowej i wektorowej, bo mają inne zastosowania, inne techniki pracy i inne efekty końcowe. W praktyce, jeśli projektujesz coś, co ma być skalowane lub wycinane na ploterze (np. naklejki, szyldy, grawer), tylko programy wektorowe takie jak Corel Draw czy Illustrator mają sens. Warto o tym pamiętać, bo wybór złego narzędzia na etapie projektu może popsuć całą robotę i utrudnić druk czy współpracę z innymi specjalistami. Takie błędy zdarzają się nawet doświadczonym grafikom, zwłaszcza jeśli na co dzień siedzą głównie w Photoshopie.

Pytanie 25

W aparatach fotograficznych oznaczenie S (Tv) odnosi się do trybu

A. automatyki z preselekcją czasu
B. automatyki programowej
C. automatyki z preselekcją przysłony
D. manualnego
Tryb S (znany również jako Tv w niektórych aparatach) oznacza automatyczną preselekcję czasu, co pozwala fotografowi na ręczne ustawienie czasu naświetlania. W tym trybie aparat automatycznie dobiera wartość przysłony, aby uzyskać prawidłową ekspozycję w zależności od panujących warunków oświetleniowych. Jest to niezwykle użyteczne w sytuacjach, gdzie ruch obiektów jest istotny, na przykład przy fotografowaniu sportów lub w przypadku szybkich zmian oświetlenia. Dzięki temu fotograf ma kontrolę nad czasem naświetlania, co pozwala na uchwycenie dynamicznych scen. Dobrą praktyką jest używanie tego trybu, gdy chcemy zamrozić ruch, na przykład przy fotografowaniu pędzącego samochodu, gdzie ustawienie krótkiego czasu naświetlania, np. 1/1000 sekundy, pozwala na uchwycenie szczegółów bez rozmycia. Warto również pamiętać, że zmieniając czas naświetlania, wpływamy na głębię ostrości zdjęcia, co powinno być brane pod uwagę podczas planowania kadrów, szczególnie w trybie S.

Pytanie 26

W obrazie fotograficznym zastosowano perspektywę

Ilustracja do pytania
A. zbieżną do jednego punktu zbiegu.
B. horyzontalną.
C. zbieżną do dwóch punktów zbiegu.
D. kulisową.
Analiza dostępnych odpowiedzi ujawnia szereg nieprawidłowych przekonań dotyczących perspektywy. Perspektywa kulisowa, na którą wskazuje jedna z odpowiedzi, nie jest właściwym terminem w kontekście przedstawienia głębi na płaszczyźnie. Zazwyczaj odnosi się ona do technik stosowanych w teatrze, gdzie kulisy są wykorzystywane do tworzenia iluzji przestrzeni, a nie do fotografii. Z kolei perspektywa zbieżna do dwóch punktów zbiegu, choć poprawna w kontekście niektórych kompozycji, nie znajduje zastosowania w analizowanym obrazie, gdzie jedynie jeden punkt zbiegu jest wyraźnie widoczny. Dodatkowo, perspektywa horyzontalna nie jest terminem powszechnie używanym w kontekście perspektywy w sztuce czy fotografii, co może prowadzić do nieporozumień. Warto zaznaczyć, że w perspektywie zbieżnej do jednego punktu, wszystkie równoległe linie zderzają się w jednym punkcie na horyzoncie, co tworzy iluzję głębi. Zrozumienie tych zasad jest kluczowe, aby unikać typowych błędów myślowych, takich jak mylenie terminów i koncepcji związanych z perspektywą. W praktyce, brak znajomości tych zasad może prowadzić do niewłaściwych interpretacji i nieefektywnego wykorzystywania perspektywy w projektach artystycznych oraz wizualizacjach.

Pytanie 27

W oświetleniu dekoracyjnym określanym jako glamour główne źródło światła powinno być umiejscowione

A. nieco poniżej, lecz równolegle do osi obiektywu aparatu fotograficznego na wprost fotografowanej osoby
B. nieco powyżej, ale równolegle do osi obiektywu aparatu fotograficznego na wprost fotografowanej postaci
C. z boku i nieco poniżej osi obiektywu aparatu fotograficznego
D. w osi obiektywu aparatu fotograficznego za fotografowaną osobą
Odpowiedź wskazująca na umiejscowienie głównego źródła światła nieco powyżej, ale równolegle do osi obiektywu aparatu fotograficznego, jest właściwa w kontekście oświetlenia glamour. Tego rodzaju oświetlenie ma na celu uzyskanie efektu estetycznego, który podkreśla cechy twarzy fotografowanej osoby, jednocześnie eliminując niepożądane cienie. Umieszczenie światła w takiej pozycji pozwala na równomierne oświetlenie, co jest kluczowe w portretowaniu. Przykładem zastosowania tej techniki może być sesja zdjęciowa modeli, podczas której efekty świetlne są istotne dla uzyskania profesjonalnego wyglądu zdjęć. Zgodnie z zasadami profesjonalnego oświetlenia, kluczowym jest zastosowanie miękkiego światła, co można osiągnąć poprzez stosowanie dyfuzorów lub odbłyśników. Takie podejście nie tylko wzbogaca estetykę, ale również poprawia ogólną jakość kompozycji. Warto również zaznaczyć, że odpowiednie oświetlenie jest niezbędne w celu uzyskania naturalnych tonów skóry oraz wzmocnienia detali, co jest szczególnie istotne w fotografii portretowej.

Pytanie 28

Do oczyszczenia przedniej soczewki obiektywu pokrytej powłoką przeciwodblaskową należy użyć

A. pędzelka.
B. irchy.
C. nawilżonej ściereczki.
D. sprężonego powietrza.
Wiele osób intuicyjnie sądzi, że do czyszczenia soczewek wystarczy zwykła ircha, pędzelek czy nawet nawilżona ściereczka. To dość powszechne przekonanie, które niestety często prowadzi do uszkodzenia delikatnej powłoki przeciwodblaskowej. Ircha, choć sprawdza się przy polerowaniu szyb samochodowych czy nawet okularów, nie nadaje się do powierzchni soczewek obiektywów – zawsze istnieje ryzyko, że między skórą a szkłem znajdą się drobinki piasku lub kurzu, które działają jak mikro papier ścierny i powodują mikrorysy. Pędzelek, nawet ten bardzo miękki, również nie daje stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa – łatwo przenieść drobinki z innego miejsca lub nieumyślnie docisnąć zanieczyszczenie do powierzchni. Nawilżona ściereczka, z kolei, teoretycznie mogłaby rozpuścić tłuste plamy, ale na samym początku czyszczenia jest to ryzykowne – wilgoć może związać kurz ze szkłem i wcierać go w powłokę, a nieodpowiedni materiał ściereczki może zostawić mikrozadrapania lub nawet chemiczne ślady. W praktyce wielu początkujących fotografów nie zdaje sobie sprawy, jak łatwo zniszczyć powłoki, które odpowiadają za kontrast, ostrość i odporność na odblaski. Profesjonalne standardy mówią jasno: najpierw usuwamy pyłki bezdotykowo, dopiero potem delikatnie czyścimy powierzchnię, jeśli to konieczne. Każda inna metoda na tym etapie to trochę igranie z ogniem – skutki są często nieodwracalne i niestety prowadzą do kosztownych napraw albo utraty jakości zdjęć. Moim zdaniem wystarczy raz porysować soczewkę, żeby już nigdy nie bagatelizować tej kwestii – warto więc pamiętać, że sprężone powietrze to nie fanaberia, tylko sprawdzona i bezpieczna technika zgodna z wytycznymi producentów i serwisów optyki.

Pytanie 29

Aktualnie powszechnie stosowanym standardem protokołu komunikacji między aparatem cyfrowym a komputerem jest

A. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
B. PTP (Picture Transfer Protocol)
C. FTP (File Transfer Protocol)
D. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
FTP, czyli File Transfer Protocol, to ogólny protokół do przesyłania plików, który może być stosowany zarówno do przesyłania obrazów, jak i dokumentów. Choć FTP jest powszechnie stosowany do przesyłania plików pomiędzy serwerami i klientami, nie jest on zoptymalizowany dla urządzeń takich jak aparaty cyfrowe. Używanie FTP do transferu zdjęć z aparatu na komputer często wymaga dodatkowego oprogramowania, co sprawia, że proces może być mniej wygodny. HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest natomiast podstawowym protokołem używanym w Internecie do przesyłania danych. Choć jest niezwykle ważny dla stron internetowych i przesyłania danych w sieci, nie jest przeznaczony do komunikacji z aparatami cyfrowymi. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, z kolei jest protokołem używanym do wysyłania e-maili. Jego zastosowanie w kontekście przesyłania zdjęć z aparatów jest całkowicie nieadekwatne, ponieważ nie obsługuje on bezpośredniego przesyłania plików z urządzeń fotograficznych. Przy wyborze metody przesyłania zdjęć ważne jest, aby kierować się specyfiką i przeznaczeniem protokołu. Wybór nieodpowiedniego protokołu może prowadzić do nieefektywności oraz frustracji w procesie transferu danych.

Pytanie 30

Różnica między obrazem widzianym w celowniku a obrazem uzyskanym na fotografii nazywana jest

A. błąd otworowy
B. parabola
C. akomodacja
D. błąd paralaksy
Akomodacja to umiejętność oka, by dostosować się do różnych odległości obiektów, zmieniając przy tym kształt soczewki. Chociaż to ważne dla widzenia, nie ma nic wspólnego z błędem paralaksy, o którym mówimy. Oczywiście, akomodacja jest istotna, ale nie wyjaśnia tego fenomenu. Natomiast parabola to termin z matematyki, który kompletnie nie odnosi się do percepcji obrazu w celownikach czy aparatach. Kiedy mylisz te pojęcia, łatwo możesz wyjść na manowce i pomyśleć, że parabola ma coś do powiedzenia w obserwacji wizualnej, ale to nieprawda. Błąd otworowy odnosi się do tego, jak konstrukcja otworów w aparacie wpływa na jakość zdjęcia, ale znów, to nie ma nic wspólnego z błędem paralaksy. W nauce i technice to super ważne, żeby rozróżniać te pojęcia, bo jak się pomyli, to potem można źle interpretować wyniki i pomiary, co może być problematyczne w inżynierii czy naukach ścisłych.

Pytanie 31

W fotografii portretowej światło padające na modela na wysokości twarzy w przybliżeniu pod kątem 45° do osi optycznej obiektywu ma kierunek

A. górno-boczny
B. dolno-boczny
C. przednio-boczny
D. tylno-boczny
Odpowiedź 'przednio-boczny' jest prawidłowa, ponieważ światło padające na modela z wysokości twarzy pod kątem 45° do osi optycznej obiektywu tworzy oświetlenie, które jest zorientowane w kierunku przednim i bocznym w stosunku do modela. Taki kąt padania światła jest kluczowy w fotografii portretowej, ponieważ pozwala na uzyskanie naturalnych cieni, które modelują rysy twarzy, podkreślają kości policzkowe oraz nadają głębię i trójwymiarowość całej kompozycji. Przykładem zastosowania tego rodzaju oświetlenia może być wykorzystanie lampy błyskowej lub ring light ustawionej na wysokości twarzy, co pozwala na zrównoważenie światła w sposób, który nie przytłacza modela, a jednocześnie dodaje mu atrakcyjności. Zastosowanie oświetlenia przednio-bocznego jest zgodne z najlepszymi praktykami w fotografii, które zalecają dążenie do naturalnego i estetycznego efektu wizualnego. Oprócz tego, ten rodzaj oświetlenia jest często wykorzystywany w sesjach zdjęciowych, gdzie kluczowe jest ukazanie osobowości i ekspresji modela.

Pytanie 32

Jaką minimalną rozdzielczość matrycy (w megapikselach) należy zastosować do wykonania wydruku w formacie 60×90 cm z zachowaniem jakości 300 dpi?

A. około 25 MP
B. około 6 MP
C. około 50 MP
D. około 12 MP
Podczas rozwiązywania problemu związanego z wymaganą rozdzielczością matrycy na wydruk w formacie 60×90 cm, błędne podejścia mogą prowadzić do niedoszacowania potrzeby jakości obrazu. Odpowiedzi wskazujące na 12 MP lub 6 MP są niewystarczające, ponieważ przy rozdzielczości 300 dpi wymagana liczba pikseli jest znacznie wyższa. W przypadku 12 MP, to zaledwie 12 milionów pikseli, co w kontekście wydruku wielkoformatowego może skutkować widocznymi pikselami oraz utratą detali. Z kolei 6 MP, będąc jeszcze niższą wartością, praktycznie nie zapewnia wystarczającej szczegółowości, co skutkuje nieestetycznymi efektami w postaci rozmazanych lub zamazanych elementów na dużym wydruku. Odpowiedzi mówiące o 50 MP również mogą być mylące, ponieważ chociaż teoretycznie zapewniają wyższą jakość obrazu, to w praktyce mogą być zbyt duże w stosunku do wymagań. Często myśli się, że im więcej megapikseli, tym lepiej, ale kluczowa jest również jakość soczewki aparatu oraz umiejętności fotografa. W rzeczywistości, 25 MP to wartość, która jest na tyle wysoka, by zapewnić profesjonalną jakość druku, a jednocześnie jest bardziej optymalna dla większości zastosowań komercyjnych, co podkreśla znaczenie zrozumienia, jak odnosić rozdzielczość do rzeczywistych potrzeb wydruku.

Pytanie 33

Trójkąt ekspozycji w fotografii to pojęcie opisujące zależność między

A. czasem naświetlania, obiektywem, czułością detektora obrazu.
B. czasem naświetlania, matrycą, czułością detektora obrazu.
C. czasem naświetlania, liczbą przysłony, natężeniem oświetlenia.
D. czasem naświetlania, liczbą przysłony, czułością detektora obrazu.
W fotografii bardzo łatwo pomylić elementy wpływające na ekspozycję ze sprzętowymi parametrami aparatu lub czynnikami zewnętrznymi. W praktyce trójkąt ekspozycji nigdy nie odnosi się do matrycy jako takiej ani samego obiektywu, bo te części aparatu, chociaż kluczowe dla jakości obrazu, nie są bezpośrednio regulowane podczas codziennej pracy nad ekspozycją. Czasem osoby początkujące mylą także natężenie światła padającego na scenę z kontrolą ekspozycji – faktycznie, światło jest podstawą fotografii, ale nie wchodzi w skład trójkąta, bo mamy na nie ograniczony wpływ, a sednem jest dostosowanie parametrów już wewnątrz aparatu. Mylenie liczby przysłony z samym obiektywem prowadzi do nieporozumień; obiektyw to cały zestaw soczewek, a liczba przysłony (f/) to po prostu wielkość otworu, przez który wpada światło – parametr ten możesz zmieniać w większości obiektywów. Również określanie matrycy lub detektora obrazu jako elementu trójkąta ekspozycji nie jest precyzyjne: tu chodzi wyłącznie o czułość ISO, czyli jak bardzo matryca wzmacnia sygnał świetlny. Zbyt często spotykam się z przekonaniem, że wystarczy dobry sprzęt, tymczasem klucz to świadome manipulowanie czasem naświetlania, liczbą przysłony i czułością ISO. Z tego powodu, właśnie te trzy parametry – a nie inne części aparatu czy zewnętrzne czynniki – są nazywane trójkątem ekspozycji. Ich wzajemne relacje i kompromisy to podstawa każdej świadomej fotografii, o czym warto pamiętać, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Pytanie 34

Jakiego rodzaju papier fotograficzny należy wykorzystać do reprodukcji negatywu wywołanego do zalecanego stopnia, aby uzyskać małokontarstowy pozytyw czarno-biały?

A. Miękki
B. Normalny
C. Bardzo twardy
D. Twardy
Wybór papieru fotograficznego o miękkim gradiencie jest kluczowy w procesie kopiowania negatywów czarno-białych, szczególnie gdy dąży się do uzyskania małokontarstowego pozytywu. Miękki papier ma niższy kontrast, co pozwala na subtelniejsze przejścia między tonami, co jest istotne w przypadku negatywów o różnorodnej tonacji. Użycie tego typu papieru sprzyja zachowaniu detali w jasnych i ciemnych partiach obrazu, co jest niezbędne dla uzyskania harmonijnego efektu. W praktyce, papier o miękkim gradiencie jest często wykorzystywany do reprodukcji delikatnych tonów skóry w portretach czy też do realizacji artystycznych wizji, gdzie kluczowe jest uzyskanie spokojnych przejść tonalnych. Standardy w fotografii analogowej zalecają stosowanie miękkiego papieru w sytuacjach, gdy negatywy wykazują bogactwo tonów, co pozwala na maksymalne odwzorowanie ich charakterystyki w pozytywie. Na przykład, jeśli negatyw jest dobrze naświetlony, użycie miękkiego papieru ma na celu uniknięcie przejaskrawienia kontrastów, co mogłoby skutkować utratą detali.

Pytanie 35

Technologia pixel shift w nowoczesnych aparatach cyfrowych służy do

A. zwiększenia rozdzielczości i jakości obrazu przez wykonanie serii zdjęć z minimalnym przesunięciem matrycy
B. zwiększenia szybkości działania autofokusa
C. poprawy stabilizacji obrazu przy długich czasach naświetlania
D. redukcji szumów przy wysokich wartościach ISO
Technologia pixel shift to zaawansowana metoda zwiększania rozdzielczości i jakości obrazu w aparatach cyfrowych. Opiera się na wykonywaniu serii zdjęć, gdzie matryca aparatu jest przesuwana o minimalne odległości pomiędzy ujęciami. Dzięki temu, każda piksel w finalnym obrazie jest następująco uzupełniany z różnych kątów, co pozwala na zebranie większej ilości informacji o kolorach i detalach. Przykładem zastosowania tej technologii mogą być sesje zdjęciowe w fotografii krajobrazowej, gdzie ważne są detale w różnych partiach obrazu. Wykorzystując pixel shift, można uzyskać znacznie wyższą jakość zdjęć, co jest szczególnie istotne w kontekście druku wielkoformatowego. W branży fotograficznej standardem staje się coraz częstsze stosowanie tej technologii, zwłaszcza w aparatach średnioformatowych, które mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału matryc. To podejście sprzyja także uzyskiwaniu efektu HDR (High Dynamic Range), przy odpowiednim przetwarzaniu zdjęć.

Pytanie 36

Połączenie elementów obrazu w sposób uporządkowany i celowy to

A. kluczowanie.
B. krystalizowanie.
C. korygowanie.
D. komponowanie.
Połączenie elementów obrazu w sposób uporządkowany i celowy to właśnie komponowanie. W fotografii i w ogóle w pracy z obrazem kompozycja oznacza świadome ustawianie wszystkich składników kadru: głównego motywu, tła, linii, plam barwnych, kontrastów jasności, punktów ciężkości. Chodzi o to, żeby widz od razu „czytał” zdjęcie tak, jak Ty tego chcesz. Profesjonalne standardy pracy mówią jasno: zanim naciśniesz spust migawki, powinieneś zadecydować, co jest najważniejszym elementem sceny i jak go ułożyć w kadrze względem pozostałych. Dlatego stosuje się zasady takie jak trójpodział, złoty podział, prowadzące linie, równowaga wizualna, kontrola pustej przestrzeni (tzw. negative space) czy świadome użycie perspektywy i głębi ostrości. Przykład praktyczny: przy portrecie nie stawiasz modela przypadkowo „gdzieś po środku”, tylko ustawiasz oczy w mocnym punkcie kadru, pilnujesz, żeby linie horyzontu nie przecinały głowy, a tło nie odciągało uwagi. W fotografii produktowej komponowanie to takie ustawienie przedmiotu, światła odbić i tła, aby produkt był czytelny, atrakcyjny i zgodny z wytycznymi klienta czy brandbooka. Z mojego doświadczenia to właśnie dobre komponowanie odróżnia zdjęcie amatorskie od profesjonalnego – technicznie poprawna ekspozycja i ostrość to za mało, jeśli elementy obrazu są chaotyczne i nie prowadzą oka widza. Dlatego w branży przyjmuje się, że kompozycja jest jednym z kluczowych filarów warsztatu fotografa, obok światła i kontroli ekspozycji.

Pytanie 37

Które z poniższych ustawień spowoduje największą redukcję głębi ostrości?

A. przysłona f/22, ogniskowa 50mm, mała odległość od obiektu
B. przysłona f/8, ogniskowa 35mm, średnia odległość od obiektu
C. przysłona f/16, ogniskowa 24mm, duża odległość od obiektu
D. przysłona f/1.4, ogniskowa 85mm, mała odległość od obiektu
Ustawienia przedstawione w pozostałych odpowiedziach nie generują tak dużej redukcji głębi ostrości jak przysłona f/1.4. W przypadku przysłony f/16, ogniskowej 24 mm oraz dużej odległości od obiektu, głębia ostrości jest znacznie większa. Przysłona f/16 to bardzo małe otwarcie, co sprawia, że większość sceny jest ostra. Mała ogniskowa 24 mm także przyczynia się do tego, że głębia ostrości jest głębsza, a przy dużej odległości od obiektu, ostrość obejmuje jeszcze większy obszar. Również w przypadku przysłony f/8 i ogniskowej 35 mm, przy średniej odległości, uzyskujemy bardziej zrównoważony obraz, ale też głębszą ostrość. Ponadto, przysłona f/22 przy ogniskowej 50 mm i małej odległości od obiektu również nie będzie efektywna dla redukcji głębi ostrości, ponieważ f/22 to bardzo małe otwarcie, co sprawia, że nawet przy małej odległości od obiektu, większość kadru będzie ostra. Typowe błędy, które prowadzą do takich wniosków, to niepełne zrozumienie wpływu przysłony na głębię ostrości oraz ograniczone doświadczenie z różnymi ogniskowymi i odległościami w praktyce fotograficznej. Warto zrozumieć, że w fotografii nie chodzi tylko o to, ile światła dostaje się do obiektywu, ale także jak te ustawienia wpływają na oddanie głębi i jakości obrazu.

Pytanie 38

Wybielanie zębów w programie Adobe Photoshop realizuje się z użyciem opcji

A. kontrast, posteryzacja.
B. lasso, gradient.
C. lasso, barwy/nasycenie.
D. jasność, mieszanie kanałów.
Wybielanie zębów w Photoshopie to temat, który przewija się w pracy każdego grafika czy retuszera. Odpowiedź „lasso, barwy/nasycenie” jest najbardziej trafiona, bo dokładnie oddaje praktykę stosowaną w branży. Najpierw używa się narzędzia lasso, żeby precyzyjnie zaznaczyć same zęby – to pozwala uniknąć wybielenia dziąseł czy ust, co wyglądałoby nienaturalnie. Następnie w menu „Obraz” -> „Dopasowania” -> „Barwa/Nasycenie” (Hue/Saturation) można obniżyć nasycenie w zakresie żółci (Yellow) albo lekko podnieść jasność, żeby uzyskać efekt bielszych zębów. Dobrze jest nie przesadzać – w branży mówi się, że zęby mają być białe, ale nie świecące jak neon, bo to od razu wygląda sztucznie. Moim zdaniem, bardzo ważne jest też sprawdzenie efektu na różnych monitorach, bo różne kalibracje potrafią mocno przekłamać kolorystykę. Warto pamiętać, że ten sposób pozwala zachować naturalną teksturę i odcień zębów, a nie zamienia ich w białe plamy, co czasami widuje się w amatorskich przeróbkach. To rozwiązanie jest po prostu szybkie, skuteczne i zgodne z profesjonalnymi workflow – większość tutoriali na YouTube czy oficjalnych poradników Adobe właśnie do tego zachęca.

Pytanie 39

W cyfrowym procesie postprodukcji określenie "clipping" oznacza

A. proces kadrowania obrazu do określonego formatu
B. utratę detali w prześwietlonych lub niedoświetlonych obszarach
C. dodawanie efektów specjalnych do fotografii
D. usuwanie niepożądanych elementów ze zdjęcia
Wybór nieprawidłowej odpowiedzi pokazuje pewne nieporozumienia dotyczące terminologii i praktyk w cyfrowej postprodukcji. Proces kadrowania obrazu do określonego formatu, choć ważny, nie ma nic wspólnego z clippingiem. Kadrowanie to technika, która polega na selektywnym wybieraniu fragmentu obrazu, co nie wpływa na utratę detali w jasnych lub ciemnych obszarach. Usuwanie niepożądanych elementów ze zdjęcia jest również osobnym procesem, który może polegać na retuszu czy edytowaniu, ale nie dotyczy bezpośrednio problemów z clippingiem, które są związane z zakresami tonalnymi. Dodawanie efektów specjalnych do fotografii, mimo że jest częścią postprodukcji, również nie odnosi się do zjawiska clippingu, które jest ściśle związane z jasnością i kontrastem. Różne podejścia do postprodukcji wymagają zrozumienia, jak wartości jasności i kolorów są interpretowane przez programy graficzne i jak mogą wpływać na końcowy efekt wizualny. Zrozumienie clippingu jest kluczowe dla fotografa czy videografa, ponieważ unikanie tego zjawiska pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazu i zachowanie detali, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży. Typowe błędy myślowe, które prowadzą do takich niepoprawnych wniosków, to ignorowanie podstawowych zasad ekspozycji oraz nieznajomość różnic między różnymi procesami edycyjnymi.

Pytanie 40

Urządzenie peryferyjne służące do odwzorowywania kształtów obiektów rzeczywistych w celu stworzenia modeli graficznych w trzech wymiarach to skaner

A. bębnowy
B. do slajdów
C. przestrzenny
D. do kodów kreskowych
Skaner przestrzenny to zaawansowane urządzenie peryferyjne, które umożliwia odwzorowywanie obiektów w trzech wymiarach. Działa na zasadzie skanowania powierzchni obiektu, zbierając dane o jego kształcie i wymiarach, co pozwala na tworzenie szczegółowych modeli 3D. Tego rodzaju skanery są wykorzystywane w wielu dziedzinach, takich jak inżynieria, architektura, medycyna oraz w przemyśle filmowym i gier komputerowych. Przykładowo, w architekturze skanery przestrzenne są używane do dokumentacji istniejących budynków, co umożliwia architektom i projektantom lepsze planowanie i wizualizację projektów. W medycynie skanowanie przestrzenne może pomóc w tworzeniu modeli anatomicznych pacjentów, co wspiera procesy diagnostyczne i planowanie operacji. Ponadto, technologia ta jest zgodna z normami i standardami branżowymi, takimi jak ISO 17123 dotyczące pomiarów geodezyjnych, co podkreśla jej wiarygodność i dokładność w zastosowaniach profesjonalnych.