Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 21 lutego 2026 20:14
  • Data zakończenia: 21 lutego 2026 20:29

Egzamin zdany!

Wynik: 25/40 punktów (62,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Aby zeskanować oryginał, który ma być wykorzystany w materiałach reklamowych, jaką powinien mieć rozdzielczość?

A. 300 spi
B. 72 spi
C. 200 spi
D. 150 spi
Wybór rozdzielczości 300 spi (punktów na cal) dla skanowania oryginału do folderu reklamowego jest zgodny z najlepszymi praktykami w dziedzinie druku i grafiki. Rozdzielczość 300 spi zapewnia wystarczającą jakość obrazu, co jest szczególnie istotne w przypadku materiałów reklamowych, gdzie detale i ostrość są kluczowe dla przyciągnięcia uwagi odbiorcy. W standardowej produkcji drukarskiej, taka jak offset, przyjmuje się, że rozdzielczość 300 spi jest optymalna dla uzyskania wyraźnych i profesjonalnych efektów wizualnych. Jeśli oryginał zostałby zeskanowany w niższej rozdzielczości, na przykład 150 spi, mogłoby to skutkować utratą szczegółów i rozmyciem, co może negatywnie wpłynąć na jakość finalnego produktu. Przykłady zastosowania tej wiedzy obejmują przygotowanie ilustracji do broszur, ulotek, a także plakaty, które będą drukowane w dużych formatach. W przypadku profesjonalnych wydruków, takich jak fotografie czy grafiki artystyczne, zachowanie wysokiej jakości skanowanego obrazu jest kluczowe, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w procesie produkcji.

Pytanie 2

„Trójkąt ekspozycji” w fotografii to pojęcie opisujące zależność między

A. czasem naświetlania, obiektywem, czułością detektora obrazu.
B. czasem naświetlania, liczbą przysłony, natężeniem oświetlenia.
C. czasem naświetlania, liczbą przysłony, czułością detektora obrazu.
D. czasem naświetlania, matrycą, czułością detektora obrazu.
W fotografii łatwo pomylić pojęcia związane z ekspozycją, szczególnie gdy na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się podobne. Często spotykam się z sytuacją, że ktoś utożsamia trójkąt ekspozycji ze wszystkimi elementami aparatu, które mają coś wspólnego ze światłem. Jednak prawidłowo, trójkąt ekspozycji to wyłącznie zależność między czasem naświetlania, liczbą przysłony oraz czułością detektora obrazu (ISO). Warianty odpowiedzi, w których pojawia się matryca zamiast przysłony, to dość powszechny błąd – sama matryca, jako fizyczny element aparatu, nie jest zmiennym parametrem ekspozycji podczas robienia jednego zdjęcia; to czułość matrycy, czyli ISO, jest regulowana. Z kolei obiektyw, choć jest kluczowy do kształtowania obrazu, nie jest osobnym wierzchołkiem trójkąta – to liczba przysłony (f/), parametr regulowany bezpośrednio w obiektywie, odpowiada za ilość światła wpadającego przez soczewki. Natężenie oświetlenia też potrafi namieszać, ale w praktyce to czynnik zewnętrzny, na który fotograf zazwyczaj nie ma bezpośredniego wpływu w trakcie robienia zdjęcia, więc nie wchodzi w skład trójkąta ekspozycji. Typowy błąd polega na tym, że traktuje się ekspozycję jako wynik dowolnej kombinacji poszczególnych części aparatu, zamiast zrozumieć, że chodzi o trzy konkretne parametry kontrolowane przez użytkownika. Z mojego doświadczenia wynika, że rozgraniczenie tych pojęć bardzo pomaga w pracy: wtedy łatwiej przewidzieć, jak zdjęcie się zmieni po korekcie któregoś z tych parametrów. W fotografii profesjonalnej to absolutny fundament, bo pozwala nie tylko poprawnie naświetlić zdjęcie, ale też nadać mu pożądany charakter – na przykład rozmyć tło lub zamrozić ruch. Najlepiej ćwiczyć świadomie, bo wtedy te zależności naprawdę zaczynają być intuicyjne.

Pytanie 3

Na którym z przestawionych obrazów zastosowano kompozycję dynamiczną?

Ilustracja do pytania
A. A.
B. D.
C. C.
D. B.
Kompozycja dynamiczna jest jednym z kluczowych aspektów sztuki wizualnej, która ma na celu oddanie ruchu, energii i emocji w przedstawianych pracach. W przypadku obrazu D. zauważamy, że postacie są ukazane w ruchu, co nadaje całej kompozycji żywotności i ekspresji. Dynamika w kompozycji jest osiągana poprzez różnorodne techniki, takie jak zastosowanie przekątnych linii, które prowadzą wzrok widza przez obraz, oraz układ postaci, które wydają się wchodzić w interakcję z otoczeniem. Tego typu kompozycje są szeroko stosowane w malarstwie akcyjnym oraz w sztuce nowoczesnej, gdzie ważne jest, aby oddać nie tylko wizualny aspekt, ale również emocjonalny ładunek sceny. Warto zaznaczyć, że w kontekście sztuki, dynamiczna kompozycja może także odzwierciedlać różnorodne tematy społeczne czy narracyjne, co czyni ją niezwykle wartościowym narzędziem dla artystów pragnących wywołać silne reakcje emocjonalne u odbiorców.

Pytanie 4

Do którego formatu należy przekonwertować plik PSD, aby opublikować go w portalu społecznościowym?

A. RAW
B. JPEG
C. TIFF
D. DOCX
Format JPEG jest zdecydowanie najpopularniejszy, jeśli chodzi o publikowanie grafik i zdjęć na portalach społecznościowych. Z mojego doświadczenia wynika, że praktycznie wszystkie te serwisy – od Facebooka, przez Instagram, aż po Twittera – wymagają grafiki właśnie w tym formacie, bo JPEG doskonale godzi jakość z niewielkim rozmiarem pliku. To bardzo ważne, bo przecież nikt nie chce czekać, aż zdjęcie będzie się ładować kilka minut. Pliki PSD, które służą do pracy z warstwami w Photoshopie, są zbyt ciężkie i nieobsługiwane przez przeglądarki internetowe ani przez portale. JPEG natomiast jest rozpoznawalny przez praktycznie każde urządzenie i aplikację – zarówno na komputerze, jak i na smartfonie. Co ciekawe, JPEG stosuje kompresję stratną, więc czasem warto dostosować ustawienia jakości przy eksporcie, żeby kompromis między wagą a jakością był akceptowalny. W branży graficznej utarło się, by najpierw pracować na pliku PSD, a kiedy projekt jest skończony, eksportować go do JPG na potrzeby internetu. No i jeszcze jedno – portale społecznościowe bardzo często same kompresują zdjęcie, więc czasem lepiej samodzielnie przygotować odpowiedni JPEG, żeby nie było nieprzyjemnych niespodzianek z jakością.

Pytanie 5

Aby wzmocnić detale obrazu przez podkreślenie widocznych krawędzi, w programie Photoshop należy użyć

A. progu
B. filtru
C. wymazywacza
D. gąbki
Wybór filtru jako narzędzia do wyostrzania szczegółów obrazu jest w pełni uzasadniony. Filtry w programie Photoshop, takie jak 'Unsharp Mask' czy 'Smart Sharpen', są specjalnie zaprojektowane do poprawy ostrości krawędzi w obrazie, co prowadzi do lepszego uwydatnienia detali. Proces ten polega na zwiększeniu kontrastu pomiędzy pikselami sąsiadującymi, co sprawia, że krawędzie stają się bardziej wyraźne. Przykładem zastosowania filtru może być edytowanie zdjęć portretowych, gdzie wyostrzanie oczu i ust dodaje żywotności i atrakcyjności zdjęciu. Warto również pamiętać o standardzie, który zaleca, aby proces wyostrzania był przeprowadzany na końcowym etapie edycji, po wykonaniu wszystkich innych korekcji, aby uzyskać optymalne rezultaty. Dodatkowo, w zastosowaniach takich jak fotografia produktowa, wyostrzenie za pomocą filtrów może znacząco poprawić postrzeganą jakość zdjęć, czyniąc je bardziej przyciągającymi dla potencjalnych klientów.

Pytanie 6

Do wykonania zamieszczonego zdjęcia zastosowano obiektyw typu

Ilustracja do pytania
A. rybie oko.
B. teleobiektyw.
C. makro.
D. portretowego.
Obiektyw typu 'rybie oko' charakteryzuje się bardzo szerokim polem widzenia, często sięgającym nawet 180 stopni lub więcej. Na zdjęciu można zaobserwować wyraźne zniekształcenie obrazu na krawędziach, co jest typowe dla tego rodzaju obiektywów. Ich konstrukcja opiera się na krótkiej ogniskowej, co pozwala na uchwycenie dużych scen w jednym kadrze. Obiektywy rybie oko są powszechnie wykorzystywane w fotografii krajobrazowej, architektonicznej oraz w kreatywnych projektach artystycznych, gdzie niezwykłe zniekształcenia obrazu mogą dodać unikalnego charakteru zdjęciom. Warto również zauważyć, że obiektywy te są szeroko stosowane w produkcji filmowej, zwłaszcza w ujęciach wymagających dużego zakresu widzenia. W praktyce, użycie obiektywu rybie oko może wprowadzić do fotografii element zaskoczenia, a także pozwolić na eksperymentowanie z perspektywą i kompozycją. Dobrą praktyką jest stosowanie tego typu obiektywu w sytuacjach, gdzie tradycyjne obiektywy nie są w stanie uchwycić całej sceny lub gdzie artysta pragnie uzyskać nietypowy efekt wizualny.

Pytanie 7

Urządzeniem peryferyjnym, które drukuje na specjalnym papierze reagującym na ciepło, jest drukarka

A. piezoelektryczna
B. atramentowa
C. termiczna
D. laserowa
Drukarka termiczna to urządzenie peryferyjne, które wykorzystuje proces druku oparty na ciepłoczułym papierze, który zmienia kolor pod wpływem wysokiej temperatury. W technologii tej, głowica drukująca składająca się z szeregu małych grzałek działa na specjalny papier termiczny, co pozwala na precyzyjne odwzorowanie obrazów i tekstu. Drukarki termiczne są powszechnie stosowane w różnych branżach, od handlu detalicznego po medycynę, gdzie drukowane są paragonach, etykietach czy receptach. Ich główną zaletą jest szybkość druku oraz niski koszt eksploatacji, ponieważ nie wymagają użycia tuszy czy tonerów. W praktyce, często spotykamy je w punktach sprzedaży, gdzie pozwalają na natychmiastowe wydruki. Ponadto, drukarki termiczne charakteryzują się wysoką jakością wydruku oraz długotrwałością materiałów, co czyni je odpowiednim wyborem dla wielu zastosowań. Warto również zauważyć, że technologie druku termicznego mogą być podzielone na dwie kategorie: druk termiczny bezpośredni i termotransferowy, co dodatkowo zwiększa ich wszechstronność.

Pytanie 8

Zastosowanie oświetlenia upiększającego (typu glamour) wymaga ustawienia głównego źródła światła

A. z prawej strony modela.
B. na wprost modela i nieco powyżej osi optycznej aparatu.
C. na wprost modela i nieco poniżej osi optycznej aparatu.
D. z lewej strony modela.
Świetnie, bo faktycznie w fotografii typu glamour kluczową sprawą jest ustawienie głównego źródła światła dokładnie na wprost modela, ale minimalnie powyżej osi optycznej aparatu. Taki układ, potocznie zwany „beauty light” albo „clamshell lighting”, sprawia, że światło rozkłada się na twarzy bardzo równomiernie, wygładzając skórę i maskując niedoskonałości. Cień pod nosem i brodą jest delikatny, co podkreśla rysy twarzy bez ich zbyt mocnego uwypuklania. Branżowo uznaje się to za absolutny standard w sesjach portretowych, zwłaszcza w reklamach kosmetyków czy modzie. Praktyka pokazuje, że jeśli główne światło ustawisz ciut powyżej obiektywu i skierujesz je lekko w dół, uzyskasz efekt świeżej, zdrowej cery. Często jeszcze do tego dołącza się blendę albo drugi, słabszy softbox od dołu, żeby zniwelować cienie pod oczami i brodą. Osobiście uważam, że to najprostszy sposób, żeby każdy wyglądał korzystnie – naprawdę, nawet osoby z problematyczną cerą od razu prezentują się lepiej. Warto poeksperymentować z wysokością lampy – różnica kilku centymetrów potrafi totalnie zmienić odbiór zdjęcia. Wielu profesjonalistów doradza też użycie szerokich softboxów lub beauty disha, właśnie by uzyskać ten miękki, luksusowy efekt oświetlenia.

Pytanie 9

Jakie urządzenie powinno być wykorzystane do równomiernego oświetlania dużego obiektu światłem rozproszonym?

A. Lampa studyjna z ciągłym źródłem światła i reflektorem
B. Lampa studyjna błyskowa z wrotami
C. Lampa studyjna z ciągłym źródłem światła i tubusem
D. Lampa studyjna błyskowa z softboksem
Wybór studyjnej lampy światła ciągłego z tubusem nie jest optymalny do równomiernego oświetlenia dużego obiektu, ponieważ tubus skupia światło w wąski strumień, co prowadzi do powstawania ostrych cieni. Oświetlenie tego typu jest bardziej odpowiednie do akcentowania szczegółów, a nie do ogólnego oświetlenia. Z kolei studyjna lampa błyskowa z wrotami, które są używane do kierowania światła, również nie daje pożądanego efektu rozproszenia, a zamiast tego pozwala na regulację kierunku światła bez jego równomiernego rozkładu. Efekt może być zbyt dramatyczny i nieprzyjemny dla oka, co nie pasuje do większości zastosowań w fotografii. Studyjna lampa światła ciągłego z reflektorem, choć może oferować większą dyfuzję niż tubus, nadal nie zapewnia takiej jakości oświetlenia, jak softboks. Reflektor koncentruje światło i zmienia jego kierunek, co może prowadzić do niepożądanych cieni, zwłaszcza przy dużych obiektach, które wymagają bardziej jednolitego oświetlenia. Typowym błędem w myśleniu jest założenie, że jakiekolwiek źródło światła, które wytwarza intensywne światło, będzie wystarczające do uzyskania równomiernego oświetlenia. Oczywiście, kluczem do sukcesu jest odpowiednie rozproszenie światła, co jest niezbędne przy fotografii obiektów o większych wymiarach, a wybór niewłaściwego sprzętu może znacznie wpłynąć na końcowy rezultat.

Pytanie 10

Podczas robienia zdjęcia w terenie ustalono następujące parametry ekspozycji:
- czas naświetlania 1/125 s,
- przysłona f/5,6.
Aby osiągnąć większą głębię ostrości, zachowując równocześnie taką samą ilość światła padającego na matrycę, jakie powinny być ustawienia parametrów?

A. 1/60 s, f/32
B. 1/30 s, f/8
C. 1/60 s, f/22
D. 1/30 s, f/11
Wybór innych odpowiedzi wskazuje na błędne zrozumienie zasad ekspozycji w fotografii. Zmiany wartości przysłony i czasu naświetlania są ze sobą powiązane i muszą być odpowiednio równoważone, aby uzyskać pożądany efekt. Przykładowo, ustawienie 1/30 s i f/8 nie zwiększa wystarczająco głębi ostrości, ponieważ przysłona f/8, choć daje większą głębię niż f/5,6, nie jest wystarczająco niska, aby uzyskać znaczący efekt. Dodatkowo, czas naświetlania 1/30 s dostarcza znacznie więcej światła, co może prowadzić do prześwietlenia obrazu. Z kolei wybór 1/60 s i f/32, choć wydaje się odpowiedni z perspektywy ograniczenia światła, powoduje, że czas naświetlania jest zbyt krótki, aby skutecznie doświetlić scenę przy tak małej przysłonie, co skutkuje niedoświetleniem. Odpowiedzi te zatem wychodzą z błędnych założeń dotyczących relacji między przysłoną a czasem naświetlania. Typowym błędem jest myślenie, że jedynie zmiana przysłony wystarczy do osiągnięcia pożądanego efektu bez uwzględnienia konieczności równoważenia całej ekspozycji. W praktyce, aby zrozumieć te zasady, warto eksperymentować z ustawieniami aparatu w różnych warunkach oświetleniowych oraz nauczyć się postrzegać związki pomiędzy tymi parametrami w kontekście całej kompozycji kadru.

Pytanie 11

Grafika wektorowa jest przechowywana w postaci informacji o

A. krążkach rozproszenia
B. pikselach
C. krzywych matematycznych
D. liniaturach
Często można spotkać pomyłki między grafiką rastrową a wektorową. Grafika rastrowa to tak naprawdę siatka pikseli, co oznacza, że każda część obrazu to punkt. Jak powiększamy taki obrazek, to niestety jakość leci w dół, bo te piksele się rozciągają. Zdarza się, że projektanci używają rastrowych obrazów tam, gdzie lepiej sprawdziłaby się wektorowa, co prowadzi do średnich efektów. Liniatury to temat, który często pojawia się w kontekście grafiki rastrowej, ale w wektorowej to nie tak działa. A krążki rozproszenia? To bardziej sprawa optyki niż grafiki wektorowej. Zrozumienie roli krzywych matematycznych to klucz do tworzenia dobrej grafiki wektorowej, bo dzięki temu możemy dokładnie definiować kształty bez obawy o jakość. Wiedza o różnicach między tymi dwoma rodzajami grafiki to podstawa w projektowaniu, żeby końcowy efekt był naprawdę estetyczny i technicznie poprawny.

Pytanie 12

Które tło zastosowane podczas fotografowania obiektu umożliwia szybką manipulację obrazem w celu wprowadzenia dowolnej scenerii?

A. Szare.
B. Białe.
C. Zielone.
D. Czarne.
Zastosowanie zielonego tła, czyli tzw. green screen, to jedna z najpopularniejszych technik stosowanych w fotografii i filmie, gdy zależy nam na łatwym i szybkim wycięciu obiektu z pierwotnego otoczenia. Działa to na zasadzie kluczowania koloru, gdzie specjalne oprogramowanie automatycznie rozpoznaje jednolity, łatwo odseparowany odcinek zieleni i zastępuje go dowolnym innym obrazem czy scenerią. Zielony kolor jest wybierany nieprzypadkowo – większość ludzi i przedmiotów rzadko występuje w tym odcieniu, więc minimalizuje się ryzyko przypadkowego usunięcia fragmentu obiektu. Moim zdaniem, to właśnie prostota późniejszej edycji jest największą zaletą tej techniki. Widać to szczególnie w branży reklamowej czy nawet na YouTube, gdzie każda osoba może bardzo szybko wstawić się na dowolne tło bez zaawansowanej wiedzy. Warto pamiętać, że równie często stosuje się niebieskie tło, ale jednak to właśnie zieleń dominuje ze względu na mniejszy szum cyfrowy przy rejestracji przez czujniki aparatów. Z mojego doświadczenia wynika, że dobre oświetlenie tła też bardzo pomaga w uzyskaniu idealnego efektu i naprawdę potrafi usprawnić dalszą pracę w postprodukcji.

Pytanie 13

Jakie narzędzie w oprogramowaniu graficznym pozwala na wybranie obiektu na grafice?

A. Pióro.
B. Przeciąganie.
C. Ramka.
D. Kroplomierz.
Kadrowanie to technika, której celem jest przycięcie obrazu w celu zmiany jego rozmiaru lub kadru. Choć kadrowanie może pomóc w skupieniu uwagi na danym obiekcie, nie umożliwia precyzyjnego zaznaczania i edytowania elementów wewnątrz obrazu. Użytkownicy często mylą funkcję kadrowania z zaznaczaniem, co prowadzi do nieporozumień dotyczących możliwości edycyjnych narzędzi graficznych. Z kolei kroplomierz służy do wyboru koloru z obrazu, co ma zastosowanie przy dopasowywaniu kolorów lub tworzeniu palet, ale również nie wspiera zaznaczenia obiektów. Zastosowanie tego narzędzia może prowadzić do błędnych założeń o jego funkcjonalności. Narzędzie przesunięcia, mimo że pozwala na przenoszenie wybranych obiektów, nie oferuje opcji ich zaznaczania w sposób, który byłby potrzebny w przypadku bardziej złożonych projektów. Typowe błędy myślowe w tym kontekście to zakładanie, że każde narzędzie, które wpływa na wygląd lub położenie obiektów, może również zaznaczać te obiekty. Kluczowe w zrozumieniu działania narzędzi graficznych jest przyjęcie, że każde z nich ma swoją specyfikę i zastosowanie, które trzeba rozpoznać, aby efektywnie pracować nad projektami graficznymi.

Pytanie 14

W kontekście obrazu termin "harmonijny układ starannie dobranych elementów tworzących całość na płaszczyźnie" dotyczy

A. digitalizacji
B. rozdzielczości
C. kompozycji
D. głębi koloru
Kompozycja odnosi się do harmonijnego układu elementów w dziele sztuki, gdzie każdy z nich odgrywa kluczową rolę w tworzeniu całości. W praktyce kompozycja jest fundamentalnym elementem zarówno w sztukach wizualnych, jak i w projektowaniu graficznym. Przykładem może być zastosowanie zasady trzech części, która pomaga w stworzeniu zrównoważonego obrazu, kierując uwagę widza w odpowiednich miejscach. Kolejnym istotnym aspektem kompozycji jest rytm, który można osiągnąć poprzez powtarzanie form i kolorów, co nadaje dziełu dynamizm. Dobre praktyki w kompozycji obejmują również umiejętność wykorzystania negatywnej przestrzeni, co pozwala na wyeksponowanie kluczowych elementów. W kontekście sztuk wizualnych, kompozycja jest niezbędna, aby przekazać emocje, narrację oraz więź ze widzem, co czyni ją jednym z najważniejszych aspektów twórczości artystycznej.

Pytanie 15

W jakich warunkach oświetleniowych należy przeprowadzać obróbkę materiałów negatywowych o panchromatycznym uczuleniu?

A. W świetle czerwonym
B. W świetle żółtym
C. W świetle niebieskim
D. W całkowitej ciemności
Obróbka materiałów negatywowych o uczuleniu panchromatycznym przy świetle niebieskim, żółtym lub czerwonym jest niewłaściwa, ponieważ każde z tych źródeł światła może wpływać na emulsję w sposób prowadzący do zniekształceń obrazu. Światło niebieskie, na przykład, ma krótką falę, co czyni je bardziej energetycznym i zdolnym do wywoływania reakcji chemicznych w emulsji panchromatycznej. Podobnie, światło żółte, chociaż mniej intensywne, nadal może oddziaływać na materiał, powodując niepożądane efekty. Niektóre materiały fotograficzne mogą być mniej wrażliwe na pewne długości fal, ale panchromatyczne negatywy są zaprojektowane do reagowania na całe spektrum światła, co czyni je wyjątkowo delikatnymi. Zastosowanie światła czerwonego, które czasami używane jest w laboratoriach dla negatywów ortochromatycznych, także jest niewłaściwe, ponieważ panchromatyczne materiały są wrażliwe również na tę długość fali, co może prowadzić do utraty szczegółów i jakości obrazu. Typowym błędem jest przekonanie, że różne źródła światła mogą być stosowane bez ograniczeń w obróbce materiałów fotograficznych. Kluczowe jest zrozumienie specyfiki materiałów, z którymi pracujemy, oraz zwrócenie uwagi na standardy stosowane w profesjonalnych laboratoriach fotograficznych, które zawsze zalecają pracę w całkowitym zaciemnieniu dla materiałów panchromatycznych.

Pytanie 16

W kompozycji fotografii wykorzystano

Ilustracja do pytania
A. linie wiodące.
B. obramowanie.
C. kompozycję wsteczną.
D. regułę złotego podziału.
Linie wiodące to jeden z kluczowych elementów kompozycji w fotografii, który ma na celu skierowanie uwagi widza na główny obiekt lub punkt zainteresowania. W przedstawionym zdjęciu, linie konstrukcyjne budynku są doskonale wykorzystane do prowadzenia wzroku odbiorcy od dołu do góry, co nie tylko nadaje zdjęciu dynamiki, ale również tworzy wrażenie głębi. Zastosowanie linii wiodących jest zgodne z zasadami kompozycji, które sugerują, że kierowanie wzroku widza jest kluczowe dla budowania narracji wizualnej. Przykładowo, linie wiodące mogą być naturalnie występującymi elementami środowiska, takimi jak ścieżki, drogi czy koryta rzek, które prowadzą do określonego punktu. W praktyce, umiejętne wykorzystanie tych linii w zdjęciach architektury czy krajobrazu może znacząco wpłynąć na odbiór estetyczny oraz emocjonalny fotografii, podkreślając jej główne tematy i nadając im kontekst.

Pytanie 17

W procesie obróbki chemicznej materiałów światłoczułych tiosiarczan sodu (Na2S2O3) jest stosowany jako

A. wybielacz
B. stabilizator
C. wywoływacz
D. utrwalacz
Zastosowanie tiosiarczanu sodu w kontekście obróbki chemicznej materiałów światłoczułych jest często źródłem nieporozumień, zwłaszcza w odniesieniu do jego funkcji. Niekiedy mylnie uważa się go za wywoływacza lub stabilizatora, co może prowadzić do błędnego zrozumienia procesu obróbki. Wywoływacz pełni inną rolę, polegającą na przekształceniu naświetlonego materiału światłoczułego w obraz widoczny, poprzez redukcję halogenków srebra do metalicznego srebra. Tiosiarczan sodu w tym procesie nie działa jako wywoływacz, ponieważ nie jest odpowiedzialny za inicjowanie reakcji chemicznych, które prowadzą do powstania obrazu. Ponadto, jako wybielacz, tiosiarczan sodu nie ma zastosowania, ponieważ nie usuwa barwników ani nie zmienia stopnia naświetlenia. W kontekście stabilizatora, funkcja ta również jest mylnie przypisywana tiosiarczanowi sodu, który nie stabilizuje obrazu w tradycyjnym sensie. Stabilizatory w procesach chemicznych zwykle zapobiegają degradacji substancji, co nie jest rolą tiosiarczanu w obróbce zdjęć. Dobrze jest pamiętać, że tiosiarczan sodu jest istotnym elementem procesu utrwalania, a zrozumienie jego roli może znacząco poprawić jakość uzyskiwanych obrazów."

Pytanie 18

Najnowsze medium służące do długoterminowej archiwizacji zdjęć to

A. papier fotograficzny RC o podwyższonej trwałości
B. taśmy magnetyczne LTO-9
C. dyski SSD z pamięcią typu MLC
D. dyski M-DISC o trwałości szacowanej na 1000 lat
Dyski M-DISC to najnowsze rozwiązanie w dziedzinie długoterminowej archiwizacji danych, które oferuje wyjątkową trwałość sięgającą nawet 1000 lat. W przeciwieństwie do tradycyjnych dysków DVD czy CD, gdzie dane są zapisywane na nośniku w formie organicznych materiałów, M-DISC stosuje technologię, która wykorzystuje materiał mineralny. To sprawia, że dane są znacznie bardziej odporne na działanie wysokich temperatur, wilgoci i promieniowania UV. Przykłady zastosowania M-DISC obejmują archiwizację zdjęć rodzinnych, ważnych dokumentów lub projektów artystycznych, które wymagają długoterminowego przechowywania bez ryzyka ich utraty. Warto również zaznaczyć, że M-DISC spełnia standardy przechowywania danych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla instytucji, które muszą przestrzegać regulacji w zakresie zarządzania danymi. Dzięki tym cechom, M-DISC staje się praktycznym wyborem dla każdego, kto pragnie mieć pewność, że jego zdjęcia i dokumenty przetrwają próbę czasu.

Pytanie 19

Najnowszy standard kart pamięci CFexpress Type B oferuje maksymalną prędkość transferu do

A. 5000 MB/s
B. 2000 MB/s
C. 300 MB/s
D. 800 MB/s
Niestety, wybrane odpowiedzi nie odzwierciedlają aktualnych standardów w technologii kart pamięci. Odpowiedzi takie jak 300 MB/s, 5000 MB/s czy 800 MB/s są błędne, ponieważ nie uwzględniają faktycznych możliwości technologii CFexpress Type B. Przykładowo, prędkość 300 MB/s jest zbyt niska, aby pasować do specyfikacji najnowszych kart, które mają na celu obsługę zaawansowanych procesów zapisu danych. Z kolei wartość 5000 MB/s choć znacznie wyższa, przekracza możliwości aktualnych standardów CFexpress Type B, które są dostosowane do potrzeb profesjonalnych zastosowań, ale w tej chwili nie osiągają takich poziomów. Ostatnia wartość 800 MB/s również nie odpowiada rzeczywistości, ponieważ karty CFexpress Type B są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności, która w przypadku najnowszych modeli wynosi właśnie 2000 MB/s. Stąd wynika, że typowe błędy myślowe, jakie mogą prowadzić do takich pomyłek, to nieznajomość aktualnych standardów lub mylenie z innymi formatami kart, które mogą faktycznie oferować różne prędkości transferu. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla profesjonalistów, którzy potrzebują najwyższej wydajności w swojej pracy.

Pytanie 20

Wykonanie montażu fotografii panoramicznej, połączenie zdjęć w technice HDR oraz wykonanie stykówki i animacji jest możliwe w programie

A. GIMP
B. Adobe Lightroom
C. Adobe Photoshop
D. Paint
Adobe Photoshop to narzędzie, które od wielu lat jest branżowym standardem, jeśli chodzi o zaawansowaną edycję zdjęć, montaż panoram, obróbkę HDR, robienie stykówek i tworzenie prostych animacji poklatkowych. W praktyce, kiedy dostajemy serię zdjęć panoramicznych, Photoshop umożliwia ich automatyczne składanie w jedną całość dzięki funkcji Photomerge, co bardzo ułatwia pracę zwłaszcza przy zdjęciach nierównych albo z lekko różniącą się ekspozycją. Jeśli chodzi o HDR, to Photoshop pozwala na precyzyjne łączenie kilku ujęć tego samego kadru wykonanych przy różnych ustawieniach naświetlenia, dzięki czemu uzyskujemy bardzo szeroki zakres tonalny bez utraty detali w światłach i cieniach. Stykówki, czyli tzw. kontakty, też zrobisz tu bez problemu – wystarczy użyć odpowiedniej akcji lub automatu, żeby wygenerować miniatury całej sesji na jednym arkuszu, co jest bardzo wygodne np. przy prezentacji zdjęć klientowi. No i animacje – niby nie filmowy kombajn, ale do prostych GIF-ów czy pokazów poklatkowych spokojnie wystarcza. Moim zdaniem, Photoshop wygrywa tym, że łączy te funkcje w jednym miejscu i daje ogrom możliwości, jeśli chodzi o precyzyjną kontrolę nad efektem końcowym. W środowisku profesjonalistów to po prostu podstawowe narzędzie pracy – i nie bez powodu!

Pytanie 21

Aby uzyskać barwną kopię portretu z szerokim zakresem tonów, konieczne jest użycie filmu negatywowego małoobrazkowego

A. typ 135 o wysokiej kontrastowości
B. typ 120 o wysokiej kontrastowości
C. typ 120 o niskiej kontrastowości
D. typ 135 o niskiej kontrastowości
Wybór filmu negatywowego o dużej kontrastowości w kontekście wykonywania barwnej kopii portretu o szerokim zakresie tonalnym jest mylny, ponieważ tego rodzaju filmy mają tendencję do podkreślania różnic tonalnych, co może prowadzić do przesadzonego kontrastu i utraty detali w jasnych oraz ciemnych partiach obrazu. W przypadku portretów, gdzie subtelność i płynność przejść tonalnych są kluczowe, stosowanie filmów o dużej kontrastowości może skutkować wyraźnym odseparowaniem odcieni, a co za tym idzie, zniekształceniem rzeczywistego wyglądu modela. Kolejnym błędem jest założenie, że film typu 120, który również mógłby być używany w tej sytuacji, zdoła oddać podobne rezultaty. W praktyce, typ 120 oferuje większą powierzchnię nośnika, co teoretycznie sprzyja rejestrowaniu szczegółów, ale wybór niewłaściwej kontrastowości wciąż prowadzi do problemów z odwzorowaniem tonalnym. W fotografii portretowej kluczowe jest dążenie do uzyskania naturalnych tonów, dlatego standardy branżowe zawsze zalecają stosowanie filmów o małej kontrastowości, które są w stanie oddać bogactwo kolorów oraz detale w sposób, który jest dla oka przyjemny i realistyczny. Wnioskując, podstawowe błędy myślowe w tym kontekście wynikają z ignorowania znaczenia odpowiedniego balansu tonalnego oraz właściwego doboru materiałów fotograficznych do zamierzonego efektu artystycznego.

Pytanie 22

Aby uzyskać na zdjęciu efekt sylwetkowy postaci, należy zastosować oświetlenie

A. tylne z ekspozycją na tło
B. przednie z ekspozycją na postać
C. boczne z ekspozycją na profil
D. górne z ekspozycją na głowę
Aby uzyskać efekt sylwetkowy postaci, kluczowe jest zastosowanie tylnego oświetlenia z odpowiednią ekspozycją na tło. Taki sposób oświetlenia pozwala na wyróżnienie konturów postaci, co nadaje zdjęciu dramatyzmu i głębi. Oświetlenie tylne, zwane także oświetleniem konturowym, powoduje, że postać staje się ciemniejsza lub nawet całkowicie czarna, podczas gdy tło zostaje jasno oświetlone. Przykładem mogą być sesje zdjęciowe w zachodzącym słońcu, gdzie promienie słoneczne tworzą efekt halo wokół postaci. W praktyce, warto eksperymentować z różnymi źródłami światła, aby uzyskać pożądany efekt. Warto pamiętać, że dobrze wykonany efekt sylwetkowy wymaga starannej kontroli nad ekspozycją, aby tło było wystarczająco jasne, a postać odpowiednio kontrastowała. Techniki te są szeroko stosowane w fotografii portretowej oraz w reklamie, gdzie celem jest przyciągnięcie uwagi na pierwszy plan, zachowując przy tym estetykę całości.

Pytanie 23

Którego z wymienionych przedmiotów należy użyć do czyszczenia powierzchni monitora LCD z kurzu, plamek i tłuszczów?

A. Ściereczki z microfibry.
B. Chusteczki higienicznej.
C. Gąbki.
D. Ręcznika papierowego.
Ściereczka z mikrofibry to zdecydowanie najlepszy wybór do czyszczenia ekranu LCD, i to nie tylko moim zdaniem, ale praktycznie według wszystkich zaleceń producentów sprzętu. Mikrofibra ma tę przewagę, że jej włókna są bardzo delikatne, ale jednocześnie potrafią skutecznie przyciągać i zatrzymywać kurz oraz drobinki brudu. Dzięki temu nie rysuje powierzchni ekranu, co niestety łatwo może się zdarzyć przy użyciu innych materiałów, na przykład papierowych ręczników czy zwykłych gąbek. Z własnego doświadczenia powiem, że nawet trochę tłustych plamek czy odcisków palców można usunąć samą mikrofibrą, bez konieczności stosowania chemicznych środków. Branżowe standardy, jak chociażby wytyczne producentów monitorów takich firm jak Dell czy Samsung, jasno mówią, żeby nie stosować agresywnych materiałów ani silnych detergentów. Mikrofibra jest też wielorazowa, łatwo ją wyprać, więc to praktyczny i ekologiczny wybór. Warto, żeby taka ściereczka była czysta, bo nawet drobne zanieczyszczenia mogą zadziałać jak papier ścierny. Ja zawsze trzymam jedną dedykowaną tylko do ekranów, żeby nie przenosić przypadkiem żadnych zabrudzeń z innych powierzchni. Ta metoda sprawdza się zarówno przy komputerach, laptopach, jak i telewizorach czy smartfonach. Ostatecznie chodzi o to, żeby zachować jakość obrazu i nie narażać się na kosztowne uszkodzenia, których można łatwo uniknąć przestrzegając prostych zasad czyszczenia.

Pytanie 24

Urządzenie drukujące, które pozwala na uzyskanie wydruków bez rastrowania poprzez odparowanie barwników z trzech kolorów folii, to drukarka

A. laserowa
B. igłowa
C. sublimacyjna
D. atramentowa
Drukarka sublimacyjna to zaawansowane urządzenie drukujące, które wykorzystuje proces sublimacji do tworzenia wysokiej jakości, bezrastrowych wydruków. W tej technologii barwniki, umieszczone na specjalnej wstędze foliowej, są poddawane działaniu ciepła. W wyniku tego procesu barwnik przechodzi z fazy stałej bezpośrednio w fazę gazową, a następnie osiada na podłożu, co pozwala uzyskać intensywne i trwałe kolory. Drukarki sublimacyjne są szeroko stosowane w branży fotograficznej, produkcji materiałów reklamowych oraz odzieży, gdzie estetyka i jakość wydruku są kluczowe. Przykładem zastosowania drukarek sublimacyjnych są wydarzenia, takie jak targi czy imprezy sportowe, gdzie na miejscu można drukować zdjęcia na koszulkach lub kubkach, co pozwala uczestnikom na natychmiastowe nabycie pamiątek. Technologia ta jest zgodna z najlepszymi praktykami branżowymi, zapewniając wydruki o wysokiej rozdzielczości oraz odporne na blaknięcie, co czyni je idealnym wyborem dla profesjonalnych zastosowań.

Pytanie 25

W fotografii cyfrowej interpolacja bikubiczna to metoda

A. łączenia wielu ekspozycji w jeden obraz HDR
B. korekcji zniekształceń geometrycznych obiektywu
C. zmiany rozmiaru obrazu z zachowaniem lepszej jakości niż interpolacja liniowa
D. eliminacji szumów przez uśrednianie wielu klatek
Wielu początkujących w fotografii może mylić różne techniki przetwarzania obrazów, co prowadzi do błędnych odpowiedzi. Na przykład, łączenie wielu ekspozycji w jeden obraz HDR to zupełnie inny proces, który polega na łączeniu zdjęć o różnych ustawieniach ekspozycji, aby uzyskać szeroki zakres dynamiki. To wymaga umiejętności pracy z warstwami i maskami, a nie zmiany rozmiaru obrazów. Eliminacja szumów przez uśrednianie klatek jest techniką stosowaną w filmowaniu, gdzie kilka klatek z różnych ujęć jest zestawianych w celu zredukowania szumów, ale nie ma to nic wspólnego z interpolacją bikubiczną. Korekcja zniekształceń geometrycznych obiektywu natomiast, to proces, który koncentruje się na poprawie distorsji wynikłej z użycia obiektywów o różnych właściwościach optycznych, a nie na zmianie rozmiaru obrazu. Te nieprawidłowe odpowiedzi pokazują, jak ważne jest zrozumienie różnych technik i ich zastosowań w praktyce. Pojęcie interpolacji bikubicznej jest kluczowe w kontekście przetwarzania obrazów, ponieważ bez niego można stracić wiele na jakości, zwłaszcza przy znacznym powiększaniu zdjęć. Dlatego istotne jest, aby właściwie rozróżniać metody i techniki, aby dobre praktyki w obróbce zdjęć mogły być efektywnie wdrażane.

Pytanie 26

Do fotografowania scen o dużym kontraście, w celu prawidłowej rejestracji szczegółów w światłach należy w aparacie fotograficznym ustawić tryb pomiaru

A. punktowy.
B. centralnie ważony.
C. matrycowy.
D. uśredniony.
Wybór innego trybu niż pomiar punktowy przy scenach o dużym kontraście bywa dość mylący, ale to częsty błąd, zwłaszcza u osób, które dopiero wchodzą głębiej w tematykę ekspozycji. Pomiar matrycowy (czyli wielosegmentowy) oraz uśredniony analizują praktycznie całą powierzchnię kadru lub jej dużą część, a w efekcie próbują dobrać ekspozycję według 'średniej jasności' całej sceny. Brzmi rozsądnie, ale w praktyce – jeśli masz bardzo jasne światła i bardzo ciemne cienie, aparat będzie dążył do kompromisu, co zwykle kończy się przepaleniem detali w światłach albo zanikaniem szczegółów w cieniach. Z mojego doświadczenia, to typowy problem podczas fotografowania koncertów, ślubów czy zimowych krajobrazów – ustawienie na matrycowy albo uśredniony sprawia, że aparat często 'gubi' to, co najważniejsze. Tryb centralnie ważony jest niby lepszy, bo skupia się bardziej na środku kadru, ale i tak bierze pod uwagę spory obszar wokół środka, więc przy bardzo kontrastowych scenach nadal łatwo o przesadną ekspozycję tła kosztem świateł. Typowym błędem jest myślenie, że aparaty zawsze 'wiedzą lepiej', jak ustawić ekspozycję – moim zdaniem właśnie z tego powodu warto nauczyć się korzystać z pomiaru punktowego, który daje największą kontrolę, szczególnie kiedy zależy nam, by nie stracić detali w najjaśniejszych miejscach. Branżowe standardy, zwłaszcza w fotografii profesjonalnej, podkreślają, że precyzyjny pomiar kluczowych partii obrazu (np. bieli sukni ślubnej pod słońce) deklasuje wszelkie automatyczne uśrednianie. Warto więc pamiętać – jeśli scena ma duży kontrast, a światła są krytyczne, zautomatyzowane tryby pomiaru nie dadzą Ci tej kontroli, którą zapewnia punktowy. To nie jest tak, że inne tryby są złe zawsze, ale w takich warunkach po prostu nie mają szans z precyzją pomiaru punktowego.

Pytanie 27

Najnowsze techniki fotogrametryczne do tworzenia trójwymiarowych modeli obiektów wymagają

A. zastosowania minimum trzech aparatów fotograficznych zsynchronizowanych czasowo
B. wykonania serii zdjęć wokół obiektu z zachowaniem 60-80% nakładania się kadrów
C. fotografowania wyłącznie w formacie RAW z pełną głębią kolorów
D. użycia specjalnego obiektywu makro z funkcją skanowania laserowego
Wykonanie serii zdjęć wokół obiektu z zachowaniem 60-80% nakładania się kadrów jest kluczowym krokiem w procesie fotogrametrii. Technika ta umożliwia dokładne zrekonstruowanie trójwymiarowego modelu obiektu poprzez analizę punktów wspólnych na poszczególnych zdjęciach. Przy odpowiednim nakładaniu kadrów, systemy algorytmiczne mogą skutecznie identyfikować te punkty i generować model 3D z dużą dokładnością. W praktyce, fotografując obiekt, ważne jest, aby nie tylko uchwycić jego różne perspektywy, ale również zapewnić wystarczającą ilość informacji o detalach. Na przykład, w przypadku modelowania skomplikowanych obiektów, takich jak rzeźby czy architektura, zachowanie takiego nakładania jest niezbędne, aby uzyskać pełny obraz. Warto również wspomnieć, że najlepsze rezultaty uzyskuje się przy użyciu statywu i odpowiednich ustawień aparatu, takich jak przysłona czy czas naświetlania, co wpływa na jakość obrazów. Takie podejście jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży fotogrametrii.

Pytanie 28

W każdym obrazie, niezależnie od jego treści, elementami, które w pierwszej kolejności zwracają uwagę widza, są

A. ciemne punkty
B. małe punkty
C. jasne punkty
D. mocne punkty
W kontekście kompozycji wizualnej mocne punkty to te elementy zdjęcia, które naprawdę przyciągają wzrok. Chodzi o wyraźny kontrast, intensywne kolory, albo po prostu coś, co się wyróżnia. Z własnego doświadczenia wiem, że w profesjonalnej fotografii fotografowie świetnie to wykorzystują, żeby poprowadzić nasz wzrok przez zdjęcie. Na przykład, w portretach często to oczy modela są tym mocnym punktem, bo mają ten niesamowity błysk. W projektowaniu graficznym też to jest kluczowe, mocne punkty pomagają tworzyć hierarchię informacji, co ułatwia nam odbiór treści. Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na dobór tych mocnych punktów, bo wpływają one na to, jak całość jest odbierana. To dotyczy nie tylko zdjęć, ale też innych mediów, jak plakaty czy strony internetowe, gdzie też można to fajnie zastosować.

Pytanie 29

Plan portretowy, na którym widoczna jest cała postać fotografowanej osoby, nazywany jest planem

A. średnim
B. pełnym
C. bliskim
D. ogólnym
Plan portretowy, który obejmuje całą sylwetkę osoby, nazywamy planem pełnym. To dlatego, że pokazuje postać w kontekście otoczenia, co pozwala zobaczyć nie tylko detale, ale też jak ta osoba współgra z tym, co ją otacza. W fotografii ten rodzaj ujęcia jest bardzo ceniony w portretach, bo mamy wgląd w całość - ciało i kontekst. Na przykład, zdjęcie osoby stojącej w parku pokazuje nie tylko jej rysy, ale też, jak się odnosi do tła. Warto pamiętać, że dobry plan pełny nie tylko pokazuje postać, ale również wpływa na to, jak widz interpretuje obraz, dając mu szersze znaczenie. Takie podejście często widzimy w reklamach czy fotografii modowej, gdzie cała sylwetka modela w połączeniu z otoczeniem może być kluczowym elementem całej prezentacji.

Pytanie 30

Jaki jest główny cel kalibracji monitora w procesie obróbki zdjęć?

A. Uzyskanie właściwego odwzorowania kolorów
B. Przyspieszenie działania komputera
C. Zmniejszenie poboru energii elektrycznej
D. Zwiększenie rozdzielczości obrazu
Kalibracja monitora to niezwykle istotny proces w obróbce zdjęć, mający na celu uzyskanie właściwego odwzorowania kolorów. Dlaczego to takie ważne? Otóż, bez odpowiednio skalibrowanego monitora, kolory przedstawiane na ekranie mogą znacznie różnić się od rzeczywistych, co może prowadzić do błędnych decyzji w postprodukcji. Wyobraź sobie, że pracujesz nad zdjęciem, gdzie zieleń trawnika ma być intensywna, ale na nieskalibrowanym monitorze wygląda wyblakle. Po wydruku lub publikacji w internecie może się okazać, że zamiast żywej zieleni uzyskałeś niepożądany odcień. Kalibracja pozwala uniknąć takich problemów. W branży fotograficznej i graficznej przyjmuje się, że regularne wykonywanie kalibracji monitorów jest standardem. Dzięki temu fotografowie i graficy mają pewność, że ich praca będzie widziana przez odbiorców dokładnie tak, jak to zamierzali. Dobrej jakości monitory często są wyposażone w narzędzia do kalibracji, ale można też używać zewnętrznych kalibratorów, które pozwalają na bardziej precyzyjne ustawienia. To inwestycja w jakość i profesjonalizm.

Pytanie 31

Które narzędzie programu Adobe Photoshop służy do uzupełnienia brakujących elementów w procesie rekonstrukcji zniszczonych obrazów?

A. Gąbka.
B. Stempel.
C. Różdżka.
D. Lasso.
Stempel w Photoshopie, czyli narzędzie Klonowanie, to absolutna podstawa przy rekonstrukcji uszkodzonych zdjęć. Pozwala na kopiowanie pikseli z wybranego fragmentu obrazu i „nakładanie” ich na inne miejsce, dzięki czemu można zamaskować rysy, plamy albo wręcz odtworzyć brakujące fragmenty fotografii. Z mojego doświadczenia wynika, że to narzędzie daje ogromną kontrolę, bo sam wybierasz, skąd pobierasz wzór i dokładnie widzisz, jak go aplikujesz. W branży retuszerskiej używa się Stempla nie tylko do naprawiania starych zdjęć – świetnie sprawdza się też przy usuwaniu niechcianych elementów z obrazów produktowych czy portretów. Ważne jest, żeby korzystać z miękkich krawędzi oraz zmieniać przezroczystość, bo wtedy efekt jest bardziej naturalny i nie widać, że coś było poprawiane. Warto też pamiętać, że profesjonaliści często łączą Stempel z innymi narzędziami, na przykład z Pędzlem Korygującym, ale to właśnie Stempel daje pełną dowolność w ręcznym retuszu. Dla mnie, jeśli uczysz się cyfrowego rekonstrukcji, warto poświęcić czas na ćwiczenie technik pracy ze Stempelem, bo to taki szwajcarski scyzoryk w Photoshopie – bez niego ani rusz.

Pytanie 32

Aby uchwycić postać w pełnym wymiarze na zdjęciu, należy zmieścić

A. wyłącznie głowę
B. połowę postaci
C. postać do kolan
D. całą postać
Wykonanie zdjęcia postaci w pełnym planie oznacza uchwycenie jej w całości, co jest kluczowe dla oddania zarówno detali postaci, jak i kontekstu otoczenia. W pełnym planie osoba jest umieszczona w kadrze od stóp do głowy, co pozwala na zaprezentowanie postawy, mimiki oraz emocji. Taki sposób kadrowania jest powszechnie stosowany w fotografii portretowej, reklamowej oraz w filmie, gdzie istotne jest pokazanie, jak postać wchodzi w interakcję z otoczeniem. Przykładem takiego zastosowania może być zdjęcie modela w odzieży, które ma na celu zaprezentowanie nie tylko samego ubrania, ale także stylu, w jakim jest noszone. Warto pamiętać, że stosowanie pełnego planu w fotografii zachowuje proporcje i pozwala widzowi na lepsze zrozumienie kompozycji. Dobrą praktyką jest również zwrócenie uwagi na tło i jego wpływ na odbiór postaci, aby całość była harmonijna i przyciągająca wzrok.

Pytanie 33

Reakcja przedstawiona zgodnie z równaniem: AgBr + Na2S2O3→ Na[AgS2O3] + NaBr, odnosi się do procesu

A. naświetlania
B. utrwalania
C. wywoływania
D. płukania
Odpowiedź 'utrwalania' jest w porządku, bo dotyczy stabilizacji obrazu fotograficznego. W fotografii utrwalanie to istotny krok, który ma na celu zablokowanie reakcji chemicznych w emulsji po naświetleniu. Ta reakcja AgBr + Na2S2O3 → Na[AgS2O3] + NaBr pokazuje, jak siarczan sodu (Na2S2O3) działa jak utrwalacz, usuwając nadmiar bromku srebra, który nie był naświetlony. Dzięki temu obraz staje się trwały i nie ulega dalszym zmianom pod wpływem światła, co jest naprawdę ważne w praktyce fotograficznej. Z mojego doświadczenia, skuteczne utrwalanie wymaga odpowiedniego czasu i temperatury, bo w przeciwnym razie mogą się pojawić problemy, jak zbyt jasne lub ciemne zdjęcia. Warto pamiętać, że stosowanie właściwych chemikaliów i technik jest kluczowe, aby zapewnić, że obraz będzie stabilny.

Pytanie 34

Fotograf, który do robienia zdjęć krajobrazowych ustawił przysłonę na f/1.2, czułość matrycy na ISO 1400 oraz czas naświetlania na 30 sekund, najprawdopodobniej planuje uchwycić te obrazy przy świetle dziennym

A. w południe
B. nocą
C. po południu
D. o świcie
Odpowiedź na noc jest jak najbardziej trafna. Ustawienia aparatu pokazują, że fotografowanie w nocy wymaga innego podejścia. Przysłona f/1.2 jest naprawdę szeroka, co pozwala na wpuścić więcej światła na matrycę, co w ciemnościach jest mega ważne. ISO 1400 to niezły wybór, bo zwiększa wrażliwość na światło, co w nocy jest kluczowe. Czas naświetlania 30 sekund też pasuje do nocnych zdjęć, ponieważ długi czas otwarcia migawki potrafi uchwycić piękne detale, takie jak gwiazdy czy różne sztuczne światła. Właśnie takie ustawienia są często używane w nocnej fotografii, a ich celem jest uchwycenie wyraźnych i dobrze doświetlonych obrazów nawet w trudnych warunkach. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że zdjęcia nocnych miast, gdzie światła uliczne i neony robią niesamowite efekty wizualne, wyglądają świetnie.

Pytanie 35

Planowanie zdjęć krajobrazowych na barwnym materiale przy użyciu obiektywu ultraszerokokątnego wymaga wziąć pod uwagę filtr do przyciemnienia nieba

A. połówkowy szary
B. polaryzacyjny
C. połówkowy czerwony
D. połówkowy pomarańczowy
Wybór niewłaściwych filtrów do przyciemnienia nieba może być mylny i prowadzić do niezadowalających efektów w fotografii krajobrazowej. Filtr polaryzacyjny, choć często używany do eliminacji odblasków i zwiększenia nasycenia kolorów, nie ma bezpośredniego wpływu na przyciemnienie nieba w taki sposób, jak filtr połówkowy szary. Polaryzacja działa poprzez zmianę kierunku światła, co może poprawić kontrast między niebem a chmurami, ale nie zniweluje różnicy w jasności między niebem a krajobrazem. W rezultacie zdjęcia mogą nadal wyglądać prześwietlone lub zbyt jasne. Filtry połówkowe pomarańczowy i czerwony również nie są odpowiednie w tej sytuacji, ponieważ ich zastosowanie prowadzi do dramatycznego podbicia kolorów, co może zaburzyć naturalny wygląd fotografowanych scen. Również mogą wprowadzić niepożądane zniekształcenia kolorystyczne, które nie będą współgrać z rzeczywistymi warunkami oświetleniowymi. Użycie tych filtrów w kontekście przyciemnienia nieba może prowadzić do mylnego wrażenia, że różne kolory i odcienie w krajobrazie są bardziej intensywne, ale w praktyce mogą one spowodować, że zdjęcia będą wyglądały sztucznie. Prowadzi to do typowego błędu myślowego, polegającego na założeniu, że każdy filtr barwny może zastąpić filtr neutralny, co jest niezgodne z zasadami fotografii. W fotografii krajobrazowej kluczowe jest zachowanie naturalnych tonów i wysokiej jakości obrazu, co możliwe jest jedynie dzięki zastosowaniu filtrów odpowiednich do celu, takiego jak filtr połówkowy szary.

Pytanie 36

Które z wymienionych narzędzi programu Adobe Photoshop służy do zaawansowanej korekcji kolorów?

A. Krzywe (Curves)
B. Pióro (Pen Tool)
C. Kadrowanie (Crop)
D. Szybka maska (Quick Mask)
Krzywe (Curves) to jedno z najpotężniejszych narzędzi w Adobe Photoshop do zaawansowanej korekcji kolorów. Umożliwia precyzyjne dostosowanie jasności oraz kolorystyki obrazu. Dzięki interfejsowi graficznemu, który przedstawia histogram tonalny, można łatwo manipulować poszczególnymi zakresami tonalnymi. Na przykład, jeśli chcemy zwiększyć kontrast w cieniach lub światłach, wystarczy odpowiednio przemieszczać punkty na krzywej. Wykorzystanie krzywych pozwala na korekcję kolorów w bardziej kontrolowany sposób, co jest szczególnie przydatne w profesjonalnej edycji zdjęć. Dodatkowo, krzywe można używać do tworzenia różnorodnych efektów artystycznych, takich jak stylizacja kolorystyczna lub tworzenie moody look. W branży fotograficznej i graficznej, umiejętność pracy z krzywymi jest niezbędna, aby osiągnąć pożądany efekt wizualny, a także aby spełniać oczekiwania klientów.

Pytanie 37

Nieprawidłowość optyczna obiektywu, przejawiająca się w przyciemnieniu lub rozjaśnieniu rogów kadru, to

A. koma
B. krzywizna pola
C. winietowanie
D. dystorsja
Winietowanie to wada optyczna, która objawia się przyciemnieniem lub rozjaśnieniem rogów kadru obrazu. Zjawisko to występuje najczęściej w przypadku obiektywów o dużych przysłonach, gdzie może być bardziej zauważalne, ponieważ krawędzie kadru doświadczają większej straty światła. Winietowanie może występować w różnych formach, takich jak naturalne winietowanie, które wynika z konstrukcji obiektywu, lub winietowanie spowodowane użyciem filtrów lub osłon. W praktyce fotografowie mogą spotkać winietowanie w obiektywach szerokokątnych lub w przypadku użycia obiektywów z dużą przysłoną na pełnej klatce, co może prowadzić do niepożądanych efektów w kompozycji zdjęcia. Aby zminimalizować wpływ winietowania, można zastosować techniki postprodukcji, takie jak korekcja winietowania w programach do edycji zdjęć. Dobrą praktyką jest również testowanie obiektywów w różnych warunkach oświetleniowych, aby zrozumieć, jak winietowanie wpływa na uzyskiwane obrazy i kiedy może być akceptowalne lub pożądane dla artystycznych efektów.

Pytanie 38

Podział obrazu na mniejsze sekcje ułatwiające projektowanie stron internetowych umożliwia narzędzie

A. <i>lasso wielokątne.</i>
B. <i>cięcie na plasterki.</i>
C. <i>pędzel korygujący.</i>
D. <i>magiczna gumka.</i>
Wiele osób myli narzędzia do selekcji i edycji obrazu z tymi, które realnie wspierają proces projektowania stron internetowych, szczególnie w kontekście optymalizacji podziału grafiki. Lasso wielokątne, choć bardzo przydatne do precyzyjnego zaznaczania nieregularnych obszarów na obrazie, raczej nie znajdzie zastosowania przy dzieleniu projektu strony na sekcje użytkowe. To narzędzie selekcji – wykorzystuje się je np. do wycinania fragmentów zdjęć lub do bardziej zaawansowanych retuszy, ale nie daje takiej funkcjonalności, żeby eksportować poszczególne kawałki layoutu jako osobne pliki. Z kolei magiczna gumka, jak sama nazwa sugeruje, służy głównie do szybkiego usuwania tła lub jednolitych kolorów – bardzo wygodne, kiedy masz np. logo na białym tle i chcesz je wyizolować, ale kompletnie nie sprawdzi się przy tworzeniu logicznych, równych sekcji strony, które potem będą wykorzystywane w kodzie czy CMS-ie. Pędzel korygujący natomiast to raczej domena retuszu zdjęć i usuwania niedoskonałości – świetnie sprawdza się do poprawiania skóry czy drobnych elementów na fotografii, zupełnie nie nadaje się do systematycznego podziału interfejsu. Moim zdaniem najczęstszy błąd jaki tu się pojawia, to przekładanie doświadczeń z retuszu i grafiki rastrowej na projektowanie webowe – a to zupełnie inne światy. Dobre praktyki w branży mówią jasno: do cięcia layoutów pod www korzystamy z narzędzi takich jak „slice”, bo tylko wtedy mamy kontrolę nad eksportem, optymalizacją i dokładnością podziału. Mylenie tych funkcji prowadzi potem do problemów z responsywnością, wydajnością i ogólnym uporządkowaniem projektu, a na dłuższą metę szkodzi nam, bo wydłuża czas pracy nad stroną.

Pytanie 39

Określ minimalną pojemność karty pamięci, która będzie wystarczająca do zapisania 400 zdjęć, z których każde ma rozmiar 12 MB?

A. 8 GB
B. 4 GB
C. 512 MB
D. 16 GB
Wybór niewłaściwej pojemności karty pamięci może wynikać z niepełnego zrozumienia, jak obliczać wymaganą przestrzeń na dane. W przypadku odpowiedzi wskazujących na 4 GB, 512 MB lub 16 GB, istnieje szereg istotnych błędów. Odpowiedź 4 GB jest niewystarczająca, ponieważ nie uwzględnia całkowitego rozmiaru 4800 MB, co oznacza, że brakowałoby około 69 MB, aby pomieścić wszystkie pliki. Wybór 512 MB również jest błędny, ponieważ ta pojemność jest znacząco poniżej wymaganego minimum, co prowadziłoby do natychmiastowego braku miejsca po zapisaniu zaledwie 42 plików. Z kolei 16 GB, choć teoretycznie wystarczająca, nie jest optymalnym wyborem, ponieważ naraża użytkownika na marnowanie zasobów – dodatkowe miejsce zajmuje przestrzeń, która mogłaby być wykorzystana bardziej efektywnie. W kontekście praktycznych zastosowań, zrozumienie, ile miejsca zajmują dane, jest kluczowe dla efektywnego zarządzania pamięcią. Dla fotografa, który regularnie wykonuje zdjęcia, wybór odpowiedniej pojemności karty pamięci ma znaczenie dla efektywności pracy oraz organizacji przestrzeni do przechowywania danych. Warto zatem kierować się nie tylko obliczeniami, ale również przewidywaniami związanymi z przyszłym użytkowaniem i wzrostem objętości danych.

Pytanie 40

Jaką długość ogniskowej powinien mieć obiektyw aparatu małoobrazkowego, aby uzyskać widoczny efekt dystorsji beczkowatej na zdjęciu?

A. 50 mm
B. 200 mm
C. 500 mm
D. 10 mm
Ogniskowe 50 mm, 200 mm oraz 500 mm nie są typowe dla obiektywów, które generują widoczny efekt dystorsji beczkowatej, ponieważ są to obiektywy o standardowym, teleobiektywnym i super-teleobiektywnym zakresie ogniskowych. Ogniskowa 50 mm, uznawana za standardową w fotografii, jest bliska naturalnemu kątowi widzenia ludzkiego oka, co sprawia, że zniekształcenia w obrazie są minimalne. Dłuższe ogniskowe, takie jak 200 mm i 500 mm, są używane głównie w fotografii portretowej lub przyrodniczej, gdzie efekty dystorsji są niepożądane. Użytkownicy, którzy myślą, że dłuższe ogniskowe mogą wprowadzać dystorsję, mogą mylić ten efekt z innymi zjawiskami, takimi jak kompresja perspektywy, które są charakterystyczne dla teleobiektywów. W fotografii, wybór ogniskowej powinien być uzależniony od zamierzonego efektu artystycznego oraz rodzaju tematu. Prowadzi to do typowego błędu w myśleniu, że każde zwiększenie ogniskowej prowadzi do dystorsji, co jest niezgodne z technicznymi zasadami optyki. Warto zatem zgłębić wiedzę na temat wpływu ogniskowej na obraz oraz umiejętnie dobierać obiektywy w zależności od potrzeb i specyfiki fotografowanej sceny.