Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 18 lutego 2026 06:32
  • Data zakończenia: 18 lutego 2026 06:46

Egzamin zdany!

Wynik: 27/40 punktów (67,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Wskaż prawidłowe parametry zdjęcia przeznaczonego do zamieszczenia w galerii internetowej.

A. TIFF, 72 ppi, RGB
B. TIFF, 300 ppi, CMYK
C. JPEG, 300 ppi, CMYK
D. JPEG, 72 ppi, RGB
Dobór parametrów zdjęcia do publikacji w galerii internetowej to trochę takie rzemiosło, gdzie technika spotyka się z praktyką. JPEG w trybie RGB i rozdzielczości 72 ppi to właśnie taki branżowy standard – sprawdza się w większości przypadków. JPEG to format, który zapewnia dobry kompromis między jakością a rozmiarem pliku. Obrazki w tej kompresji szybciej się wczytują, co jest kluczowe dla wygody użytkownika i wydajności strony. RGB to model barw wykorzystywany w wyświetlaczach – na monitorach, smartfonach, tabletach. Kolory są wtedy żywe, a zachowanie zgodności z tym, co widzi użytkownik, jest dużo prostsze. 72 ppi to wartość, która od lat jest przyjmowana jako domyślna rozdzielczość dla obrazów przeznaczonych do internetu. Może to trochę archaiczne, bo współczesne wyświetlacze mają wyższą gęstość pikseli, ale w praktyce nie zamienia się to na lepszy wygląd zdjęcia, tylko większe pliki i dłuższe ładowanie. Galeria online na JPEG, 72 ppi, RGB po prostu działa – zdjęcia są ostre, kolory odpowiadają temu, co widzi użytkownik, a strona ładuje się sprawnie. Z mojego doświadczenia warto też pamiętać, żeby nie przesadzać z kompresją, bo za bardzo skompresowane JPEG potrafią wyglądać kiepsko, szczególnie przy powiększaniu. Jeszcze taka ciekawostka – większość narzędzi CMS czy platform galerii automatycznie przeskalowuje i optymalizuje zdjęcia, ale i tak warto wrzucać już odpowiednio przygotowane pliki. To sporo ułatwia i pozwala uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Pytanie 2

Trójkąt ekspozycji w fotografii to pojęcie opisujące zależność między

A. czasem naświetlania, liczbą przysłony, czułością detektora obrazu.
B. czasem naświetlania, liczbą przysłony, natężeniem oświetlenia.
C. czasem naświetlania, obiektywem, czułością detektora obrazu.
D. czasem naświetlania, matrycą, czułością detektora obrazu.
Trójkąt ekspozycji w fotografii to absolutna podstawa, jeśli chce się mieć pełną kontrolę nad wyglądem zdjęcia. Składa się z trzech elementów: czasu naświetlania (ang. shutter speed), liczby przysłony (aperture, f/), oraz czułości detektora obrazu, czyli ISO. Te trzy parametry są ze sobą powiązane – jak manipulujesz jednym, musisz skorygować pozostałe, żeby zdjęcie nie wyszło ani za jasne, ani za ciemne. Z mojego doświadczenia wynika, że największą frajdę daje eksperymentowanie z nimi, bo np. zmniejszając czas naświetlania, możesz zamrozić ruch, ale wtedy musisz albo otworzyć przysłonę bardziej, albo podkręcić ISO. Z kolei przysłona nie tylko wpływa na ilość światła, ale też reguluje głębię ostrości – to ona pozwala rozmyć tło (super przy portretach!) albo wszystko wyostrzyć (krajobrazy). ISO natomiast podkręca się, gdy brakuje światła, ale większe ISO to niestety często więcej szumów na zdjęciu. Fajnie, jak się oswoisz z tymi pojęciami, bo łatwiej wtedy przewidzieć efekt końcowy i dostosować się do warunków. W profesjonalnej fotografii manualna kontrola nad trójkątem ekspozycji to w sumie taki standard, bo pozwala osiągnąć dokładnie taki klimat, jaki się chce. Dla mnie to zdecydowanie jedna z najbardziej kreatywnych części fotografowania.

Pytanie 3

Jakie narzędzie w programie Adobe Photoshop jest wykorzystywane do przywracania brakujących fragmentów podczas rekonstrukcji zniszczonych zdjęć?

A. Lasso
B. Gąbka
C. Stempel
D. Różdżka
Stempel to narzędzie w programie Adobe Photoshop, które jest kluczowe w procesie rekonstrukcji zniszczonych obrazów. Jego główną funkcją jest kopiowanie pikseli z jednego fragmentu obrazu i wklejanie ich w innym miejscu, co umożliwia precyzyjne uzupełnienie brakujących elementów. Użytkownik może dostosować rozmiar pędzla, a także twardość i krycie, co zwiększa elastyczność narzędzia. Przykładowo, w przypadku zniszczonego zdjęcia, można użyć stempla, aby skopiować fragment zdrowego obszaru i nałożyć go na uszkodzony, co przywraca spójność wizualną. Zgodnie z dobrymi praktykami w retuszu zdjęć, istotne jest, aby stosować różne źródła do stemplowania, aby uniknąć powtarzających się wzorów, co mogłoby zdradzić zastosowanie narzędzia. Warto również zwrócić uwagę na technikę pracy na nowej warstwie, co pozwala na łatwe wprowadzenie poprawek, co jest standardem w profesjonalnym edytowaniu obrazów.

Pytanie 4

Wada optyczna przedstawiona na rysunku to

Ilustracja do pytania
A. aberracja komatyczna.
B. aberracja chromatyczna.
C. aberracja sferyczna.
D. astygmatyzm.
Odpowiedź "aberracja chromatyczna" jest poprawna, ponieważ na przedstawionym rysunku ilustrowane jest zjawisko, w którym światło białe, przechodząc przez soczewkę, ulega rozszczepieniu na różne kolory. Jest to spowodowane różnymi długościami fal świetlnych, które są różnie załamywane, co powoduje powstawanie kolorowych brzegów wokół obiektów widocznych w obrazie. Aberracja chromatyczna jest szczególnie istotna w przypadku soczewek optycznych, takich jak obiektywy aparatów fotograficznych czy mikroskopów, gdzie może wpływać na jakość obrazu. Aby zminimalizować ten efekt, inżynierowie optyczni często stosują soczewki achromatyczne, które łączą różne materiały optyczne, aby skompensować różnice w załamaniu światła. Znajomość aberracji chromatycznej jest kluczowa w projektowaniu systemów optycznych, ponieważ pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych i kontrastowych obrazów, co jest niezbędne w wielu zastosowaniach, od fotografii po medycynę.

Pytanie 5

Wykonanie zdjęcia złotej biżuterii w skali odwzorowania 5:1 wymaga zgromadzenia na planie zdjęciowym

A. aparatu z obiektywem makro, namiotu bezcieniowego, lamp studyjnych z softboksami.
B. aparatu z obiektywem długooogniskowym, kolumny reprodukcyjnej, lamp studyjnych z tubusem.
C. aparatu z obiektywem długooogniskowym, namiotu bezcieniowego, lamp studyjnych z softboksami.
D. aparatu z obiektywem makro, kolumny reprodukcyjnej, lamp studyjnych z tubusem.
To jest dokładnie to, czego potrzeba przy fotografowaniu złotej biżuterii w tak dużej skali odwzorowania jak 5:1. Przede wszystkim obiektyw makro to podstawa, bo pozwala uzyskać bardzo duże zbliżenia i zachować wysoką ostrość nawet przy minimalnych odległościach ostrzenia. Takie obiektywy są specjalnie projektowane pod makrofotografię i dają dużo lepszą jakość niż klasyczne długooogniskowe szkła, które po prostu nie są do tego stworzone. Namiot bezcieniowy sprawdza się rewelacyjnie – rozprasza światło, niweluje ostre cienie i odbicia, które przy fotografowaniu błyszczącego metalu są ogromnym problemem. Lampy studyjne z softboksami dodatkowo zapewniają miękkie, równomierne światło i nie powodują ostrych refleksów, co szczególnie istotne przy złotych wyrobach. Właściwie tylko taki zestaw pozwala uzyskać zdjęcia spełniające standardy branżowe np. w katalogach jubilerskich czy sklepach internetowych. Moim zdaniem, bez tych akcesoriów uzyskanie profesjonalnego efektu przy tak dużej skali jest po prostu nierealne – testowałem inne opcje i zawsze kończyło się to problemami z odbiciami lub niedoświetleniami. Warto pamiętać, że fotografując w makro, głębia ostrości jest bardzo mała, więc często stosuje się także technikę focus stacking, ale to już temat na osobną pogadankę. Generalnie – taki zestaw to absolutny must-have, jeśli ktoś myśli poważnie o makrofotografii biżuterii.

Pytanie 6

Aby zrealizować serię 3 zdjęć z różnymi ustawieniami ekspozycji, w aparacie należy skorzystać z funkcji

A. bracketingu
B. samowyzwalacza
C. balansu bieli
D. wielokrotnej ekspozycji
Samowyzwalacz, balans bieli i wielokrotna ekspozycja to funkcje aparatu, które mają swoje specyficzne zastosowania, ale nie służą do seryjnego wykonywania zdjęć przy różnych parametrach ekspozycji. Samowyzwalacz pozwala na opóźnienie wyzwolenia migawki, co jest przydatne, gdy fotograf chce uniknąć drgań aparatu, na przykład podczas ujęć statycznych. Jednak nie zmienia on wartości ekspozycji, co czyni go niewłaściwym narzędziem w kontekście bracketingu. Balans bieli odnosi się do temperatury barwowej światła i jest używany do uzyskania naturalnych kolorów w zdjęciach. Zmiana balansu bieli nie wpływa na parametry ekspozycji, a jedynie na tonację kolorystyczną obrazu. Wreszcie, wielokrotna ekspozycja to technika polegająca na nałożeniu kilku zdjęć na siebie w celu uzyskania artystycznych efektów. Choć może to prowadzić do interesujących rezultatów wizualnych, nie jest to metoda uzyskiwania różnych ekspozycji tego samego kadru. Mylne jest więc założenie, że te funkcje mogą zastąpić bracketing, ponieważ każda z nich pełni inną rolę i nie spełnia celu, jakim jest uzyskanie serii zdjęć w różnych ustawieniach dla optymalizacji ekspozycji.

Pytanie 7

Który kierunek oświetlenia zastosowano na zdjęciu portretowym?

Ilustracja do pytania
A. Tylny.
B. Dolny.
C. Przedni.
D. Boczny.
Odpowiedź "tylny" jest prawidłowa, ponieważ oświetlenie tylne tworzy charakterystyczny efekt, w którym kontury obiektu są dobrze widoczne, podczas gdy środkowa część, w tym twarz, jest w cieniu. Tego rodzaju oświetlenie często stosuje się w portretach, aby stworzyć dramatyczny efekt wizualny oraz podkreślić sylwetkę modela. W praktyce, oświetlenie tylne możemy uzyskać, umieszczając źródło światła za fotografowaną osobą, co prowadzi do powstania halo światła wokół krawędzi. Przykładowo, w fotografii mody, zjawisko to jest wykorzystywane, aby nadać zdjęciom większą głębię i wymiarowość. Warto także zauważyć, że ten typ oświetlenia wymaga umiejętności w zakresie ustawienia aparatu oraz balansu ekspozycji, aby uzyskać pożądany efekt. W standardach fotograficznych, oświetlenie tylne często jest stosowane w połączeniu z innymi źródłami światła, takimi jak oświetlenie przednie, co pozwala na uzyskanie bardziej zrównoważonej kompozycji.

Pytanie 8

Jakie prace konserwacyjne obejmują czynności związane z czyszczeniem monitora?

A. Mycie obudowy oraz kalibracja monitora
B. Czyszczenie wyświetlacza oraz sprawdzanie parametrów technicznych monitora
C. Mycie obudowy i wydmuchiwanie zanieczyszczeń z elementów elektronicznych monitora
D. Czyszczenie otworów wentylacyjnych i łączenie monitora z komputerem
Czynności konserwacyjne przy monitorach są często mylone z innymi działaniami, które niekoniecznie są dobre dla ich funkcjonowania. Na przykład czyszczenie ekranu i sprawdzanie parametrów technicznych to nie jest cała konserwacja, bo te rzeczy powinny być robione osobno. Nie musisz testować parametrów na każdym kroku, a skupianie się tylko na czyszczeniu może prowadzić do problemów, które nie są związane z brudem. Mycie obudowy i kalibracja w tym samym czasie to też nie najlepszy pomysł, bo kalibracja dotyczy ustawień, a nie czyszczenia. Niektóre odpowiedzi sugerują, że podłączanie monitora do komputera to część konserwacji, co jest nieprawidłowe. Dobre dbanie o sprzęt to nie tylko zewnętrzna czystość, ale też wnętrze, które może wymagać odpowiednich narzędzi i technik. Dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że kurz wewnętrzny to główny powód problemów z monitorami, które prowadzą do przegrzewania. Dlatego warto skupić się na tym, co naprawdę jest potrzebne, a nie na powierzchownych rzeczach.

Pytanie 9

Na którym zdjęciu wyraźnie zaznaczona jest kompozycja symetryczna?

Ilustracja do pytania
A. C.
B. D.
C. B.
D. A.
Wybór odpowiedzi A jest poprawny, ponieważ zdjęcie A prezentuje kompozycję symetryczną, która jest podstawowym elementem w architekturze i designie. Symetria w architekturze odnosi się do równowagi wizualnej, gdzie elementy po jednej stronie są lustrzanym odbiciem tych po drugiej stronie. W przypadku zdjęcia A zauważamy, że fasada budynku posiada centralnie umieszczone okno, otoczone przez symetryczne elewacje i detale architektoniczne. Przykłady zastosowania symetrii w architekturze obejmują klasyczne budowle, takie jak Panteon w Rzymie, gdzie symetria jest kluczowym elementem kompozycyjnym. Zastosowanie symetrii nie tylko nadaje estetyczny wygląd, ale także może wpływać na funkcjonalność przestrzeni. Dobrą praktyką w projektowaniu jest wykorzystanie symetrii dla stworzenia harmonijnego i przyjemnego w odbiorze środowiska, co jest szczególnie ważne w projektach budowlanych oraz urbanistycznych.

Pytanie 10

Aby uzyskać efekt oświetlenia konturowego na fotografii, lampę trzeba ustawić

A. z boku obiektu
B. z przodu obiektu
C. z góry nad obiektem
D. za obiektem
Umieszczenie lampy za przedmiotem jest kluczowym elementem uzyskania efektu oświetlenia konturowego, który polega na podkreśleniu kształtów i faktur obiektów poprzez kontrast pomiędzy jasnością a cieniem. W tej technice światło pada na tylną część obiektu, co tworzy efekt halo, który nadaje głębi i trójwymiarowości. Przykładowo, w fotografii portretowej, umiejscowienie lampy za modelem może uwydatnić rysy twarzy, tworząc dramatyczne i estetyczne wrażenie. Dobrą praktyką jest także użycie filtrów lub dyfuzorów, aby łagodzić ostre krawędzie cienia, co pozwoli uzyskać bardziej naturalny efekt. W kontekście oświetlenia studyjnego, techniki te są powszechnie stosowane w celu uzyskania profesjonalnych rezultatów, a ich znajomość jest niezbędna dla fotografów oraz filmowców, którzy pragną tworzyć dynamiczne i angażujące obrazy.

Pytanie 11

Który z wymienionych elementów sprzętu w studio fotograficznym najlepiej zlikwiduje niepożądane odbicia podczas robienia zdjęć katalogowych błyszczącego, metalowego przedmiotu?

A. Stół reprodukcyjny
B. Strurnienica
C. Beauty dish
D. Namiot bezcieniowy
Namiot bezcieniowy to jeden z najskuteczniejszych narzędzi wykorzystywanych w fotografii produktowej, szczególnie w przypadku błyszczących przedmiotów, takich jak metalowe akcesoria. Jego konstrukcja pozwala na równomierne rozproszenie światła, eliminując niepożądane bliki, które mogą zniekształcić obraz produktu. W praktyce, namiot bezcieniowy działa jak kontrolowane środowisko, w którym można ustawić źródła światła z różnych kątów, co pomaga uzyskać naturalny i estetyczny efekt. Zastosowanie namiotu bezcieniowego w fotografii katalogowej pozwala również na uzyskanie jednolitego tła, co zwiększa atrakcyjność wizualną zdjęcia i ułatwia późniejsze edytowanie. Standardy branżowe w fotografii produktowej zalecają użycie namiotów bezcieniowych jako podstawowego narzędzia, ponieważ znacząco poprawiają jakość zdjęć i pozwalają na skuteczniejsze prezentowanie błyszczących materiałów. Dodatkowo, dzięki możliwości użycia różnych źródeł światła, takich jak lampy LED czy błyski, można kontrolować intensywność i kierunek światła, co pozwala na swobodne eksperymentowanie z oświetleniem.

Pytanie 12

W aparatach cyfrowych symbol „A (Av)” oznacza

A. automatykę z preselekcją przysłony.
B. automatykę programową.
C. automatykę z preselekcją czasu.
D. tryb manualny.
Symbol „A” lub „Av” w aparatach cyfrowych odnosi się do trybu automatycznego z preselekcją przysłony, czyli tzw. trybu priorytetu przysłony. W praktyce fotograf wybiera wartość przysłony (f/), a aparat na tej podstawie automatycznie dobiera odpowiedni czas naświetlania, żeby zdjęcie było prawidłowo naświetlone. To bardzo wygodne, zwłaszcza gdy zależy Ci na kontroli głębi ostrości, bo przysłona ma bezpośredni wpływ na to, czy tło będzie rozmyte czy ostre. Fotografując portret, chcesz mieć rozmyte tło? Wybierasz małą liczbę f (np. f/1.8). Robiąc zdjęcie krajobrazu – lepiej ustawić większą przysłonę (np. f/11), bo wtedy ostrość będzie na całym zdjęciu. Tryb Av jest standardem w większości lustrzanek i bezlusterkowców – znajdziesz go praktycznie w każdej marce, chociaż czasem oznaczenie bywa trochę inne (Canon używa „Av”, Nikon czy Sony po prostu „A”). W codziennej fotografii, szczerze mówiąc, to jeden z najbardziej praktycznych trybów półautomatycznych, bo pozwala skupić się na kreatywnej stronie zdjęcia, nie martwiąc się za bardzo o czas migawki. Moim zdaniem, każda osoba, która chce mieć większą kontrolę nad swoim zdjęciem, powinna dobrze znać ten tryb i korzystać z niego regularnie.

Pytanie 13

Do wykonania wydruków odpornych na warunki atmosferyczne nie należy stosować techniki druku

A. solwentowego na podłożu PCV.
B. atramentowego w jakości fotograficznej.
C. laserowego na folii.
D. termosublimacyjnego na podłożu kartonowym.
W tym pytaniu haczyk tkwi w słowach „odporne na warunki atmosferyczne” oraz w rozumieniu, do czego konkretnie projektowane są poszczególne technologie druku. Wiele osób intuicyjnie myśli: skoro coś wygląda bardzo dobrze jakościowo, ma wysoką rozdzielczość i „jakość fotograficzną”, to będzie też trwałe na zewnątrz. To jest dość typowy błąd – mylenie jakości wizualnej z odpornością na czynniki środowiskowe. Druk laserowy na folii opiera się na utrwalaniu tonera w wysokiej temperaturze. Toner, czyli proszek z pigmentem i żywicą, jest stapiany z powierzchnią folii. Taki obraz jest stosunkowo odporny na wodę i krótkotrwałe działanie warunków atmosferycznych. Oczywiście nie jest to rozwiązanie klasy „billboard na 5 lat”, ale w wielu zastosowaniach zewnętrznych, krótkookresowych, sprawdzi się dużo lepiej niż typowy druk atramentowy na papierze foto. Druk solwentowy na podłożu PCV to już klasyka reklamy zewnętrznej. Atrament solwentowy zawiera rozpuszczalniki, które wnikają w warstwę wierzchnią podłoża (np. folii PCV) i tam się utrwalają. Dzięki temu wydruk jest odporny na deszcz, promieniowanie UV, zmiany temperatury. To dokładnie ta technologia, którą branża stosuje do banerów, szyldów, oklejeń samochodów czy tablic informacyjnych na dworze. Mówiąc krótko: jeśli myślimy o długotrwałej ekspozycji zewnętrznej, to właśnie takie rozwiązania są standardem. Termosublimacja na podłożu kartonowym jest trochę bardziej dyskusyjna, bo ograniczeniem jest tu sam karton, który nie lubi wilgoci, wygina się i mięknie. Natomiast sama technika termosublimacyjna daje obraz, w którym barwnik wnika w strukturę materiału lub specjalnej warstwy, co zapewnia sporą odporność na ścieranie i wodę. Przy odpowiednio zabezpieczonym kartonie (np. laminaty, powłoki ochronne) może to być sensowne rozwiązanie w półzewnętrznych warunkach, krótkoterminowo. Problemem jest natomiast druk atramentowy w jakości fotograficznej. W typowym układzie mamy tusze wodne (często barwnikowe) i papiery foto przeznaczone do wnętrz. Taki wydruk bardzo ładnie wygląda, ma szeroką gamę barwną, delikatne przejścia tonalne, ale przy deszczu, słońcu i zmianach temperatury zaczyna szybko blaknąć, a podłoże się degraduje. Nawet pigmentowe zestawy atramentów, choć znacznie trwalsze na światło, projektowane są głównie pod galerie, muzea, biura, a nie jako stałe oznakowanie na ulicy. Dlatego poprawne podejście polega na tym, żeby zawsze myśleć o technologii druku jako o zestawie: rodzaj atramentu, sposób utrwalenia, typ podłoża oraz przewidywane środowisko pracy. Wydruki zewnętrzne to przede wszystkim solwent, lateks, UV, specjalne media PCV i laminaty. Jakość fotograficzna z drukarki atramentowej świetnie nadaje się do albumu, portfolio czy wystaw wewnętrznych, ale nie do trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne zastosowań na zewnątrz.

Pytanie 14

Drukując barwny projekt graficzny na papierze przy użyciu drukarki atramentowej, należy pamiętać o ustawieniu przestrzeni barw

A. CMYK oraz o dopasowaniu powierzchni drukowania i wielkości dokumentu.
B. PANTONE oraz o kalibracji drukarki.
C. LAB oraz o dopasowaniu powierzchni drukowania i wielkości dokumentu.
D. Skala szarości oraz o kalibracji drukarki.
Wielu osobom wydaje się, że wybór dowolnej przestrzeni barw albo korzystanie z gotowych palet jak PANTONE czy LAB to uniwersalne rozwiązanie do każdego typu druku, ale to niestety spore nieporozumienie. Zacznijmy od tego, że PANTONE to zamknięty system kolorów stosowany głównie w druku offsetowym, sitodruku i tam, gdzie drukujemy z tzw. farbami spotowymi, a nie z typowych tuszy CMYK w drukarkach atramentowych. PANTONE świetnie sprawdza się do identyfikacji barw w brandingu czy na opakowaniach, ale w warunkach biurowych lub domowych praktycznie nie da się go wiernie odwzorować. Jeśli chodzi o przestrzeń LAB, to jest ona bardzo uniwersalna pod względem opisu koloru, bo odwzorowuje cały zakres widzialny przez człowieka, jednak nie ma ona zastosowania bezpośrednio w druku atramentowym – tu i tak wszystko musi zostać przekonwertowane do CMYK. Skala szarości, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy wydruków czarno-białych lub monochromatycznych – nie ma sensu jej stosować w projektach kolorowych, bo po wydruku uzyskamy tylko odcienie szarości, co całkowicie mija się z celem. Jeżeli ktoś skupia się tylko na kalibracji drukarki, a zapomina o właściwym formacie dokumentu i powierzchni papieru, to efektem może być nieprawidłowo wydrukowany projekt – np. ucięte elementy lub nieprawidłowe marginesy. Typowym błędem jest też myślenie, że wybór przestrzeni barw nie ma znaczenia, bo drukarka „sama sobie poradzi”. Niestety, takie podejście kończy się zwykle rozczarowaniem – zwłaszcza gdy kolory na wydruku bardzo odbiegają od tego, co widzieliśmy na ekranie. W praktyce każda profesjonalna realizacja druku wymaga świadomego ustawienia przestrzeni barw na CMYK oraz dostosowania projektu do realnych rozmiarów papieru – tylko wtedy można mieć kontrolę nad końcowym efektem wizualnym.

Pytanie 15

Kalibracja monitora przed przetwarzaniem zdjęć do druku odbywa się przy pomocy programu

A. Corel Draw
B. Corel Photo-Paint
C. Adobe InDesign
D. Adobe Gamma
Adobe Gamma to narzędzie, które pomaga nam ustawić monitor tak, żeby kolory, które widzimy, były bliższe rzeczywistości. To ważne, zwłaszcza kiedy przygotowujemy zdjęcia do druku. Kiedy ekran jest dobrze skalibrowany, kolory, które edytujemy, będą dokładniejsze i lepiej oddadzą to, co potem zostanie wydrukowane. To jest kluczowe w pracy z fotografią i grafiką komputerową, gdzie dobrą reprodukcja kolorów ma duże znaczenie. Dzięki Adobe Gamma możemy dostosowywać jasność, kontrast i balans kolorów, a także tworzyć profile ICC, które pomagają systemowi operacyjnemu zarządzać kolorami. Przykłady zastosowania tego programu to sytuacje, kiedy przygotowujemy zdjęcia do drukarni, gdzie wierne odwzorowanie kolorów ma ogromny wpływ na jakość końcowego produktu. Kalibracja monitora przed edytowaniem zdjęć to standard, który powinniśmy stosować w branży kreatywnej, a specjaliści polecają korzystanie z narzędzi takich jak Adobe Gamma.

Pytanie 16

Jakie urządzenie powinno być wykorzystane do równomiernego oświetlania dużego obiektu światłem rozproszonym?

A. Lampa studyjna błyskowa z softboksem
B. Lampa studyjna z ciągłym źródłem światła i tubusem
C. Lampa studyjna z ciągłym źródłem światła i reflektorem
D. Lampa studyjna błyskowa z wrotami
Studyjna lampa błyskowa z softboksem jest idealnym wyborem do równomiernego oświetlenia dużego obiektu, ponieważ softboks pozwala na rozproszenie światła, co eliminuję ostre cienie i tworzy bardziej naturalny wygląd. Softboksy są zaprojektowane tak, aby zmniejszać intensywność światła, jednocześnie zwiększając jego powierzchnię, co prowadzi do delikatniejszego, bardziej jednolitego oświetlenia. W praktyce oznacza to, że fotografując duży obiekt, jak na przykład modela czy produkt, otrzymujemy oświetlenie, które równomiernie obejmuje całą scenę. Dobre praktyki w fotografii studyjnej sugerują wykorzystanie źródeł światła, które są w stanie zapewnić taką dyfuzję, a softboksy są powszechnie stosowane w branży. Dodatkowo, lampa błyskowa daje możliwość pracy w różnych warunkach oświetleniowych, co dostosowuje się do potrzeb sesji zdjęciowej, zapewniając kontrolę nad ekspozycją i głębią ostrości. W związku z tym, dla uzyskania profesjonalnych efektów w fotografii, stosowanie lamp błyskowych z softboksami jest zgodne z uznawanymi standardami branżowymi.

Pytanie 17

Jeśli fotograf zaplanował wykonywanie zdjęć katalogowych produktów na materiałach negatywowych do światła sztucznego, to asystent planu fotograficznego powinien przygotować lampy

A. halogenowe, statywy oświetleniowe, stół bezcieniowy.
B. błyskowe, statywy oświetleniowe, stół bezcieniowy.
C. błyskowe, statywy oświetleniowe, blendę srebrną i złotą.
D. halogenowe, statywy oświetleniowe, blendę srebrną i złotą.
Wybór sprzętu do fotografii katalogowej produktów na materiałach negatywowych do światła sztucznego to nie przypadek, tylko przemyślana decyzja oparta na zasadach fizyki światła i praktyce studyjnej. Lampy błyskowe, choć bardzo popularne, mają światło krótkotrwałe i o innej charakterystyce niż halogeny, przez co nie są polecane przy klasycznych materiałach negatywowych przeznaczonych do sztucznego światła ciągłego. Do tego, błyskówki wymagają wstępnych prób i testów, bo to, co widzimy "na żywo", nie oddaje w pełni ostatecznego efektu na negatywie; to potrafi być źródłem sporych błędów ekspozycyjnych, szczególnie dla mniej doświadczonych operatorów. Często myśli się, że blenda srebrna lub złota poprawi zdjęcia katalogowe – tak, mają swoje miejsce, ale głównie przy fotografii ludzi albo przy pracy z naturalnym światłem, gdzie trzeba modelować światłocień. Do produktów nie są kluczowe, bo tu najważniejsze są powtarzalność i równomierność światła. Brak stołu bezcieniowego to kolejny typowy błąd: bez niego pojawią się cienie, a zdjęcia będą wyglądać mniej profesjonalnie, co nie spełnia standardów branży e-commerce czy katalogowej. Stół bezcieniowy to podstawa, jeśli klient oczekuje zdjęć produktów wyizolowanych na jasnym tle, z minimalną ilością cieni – a właśnie tego się wymaga w katalogach czy sklepach internetowych. W praktyce fotograficznej, niestety, często widzi się próby zamiany halogenów na lampy błyskowe z myślą, że "błysk jest bardziej profesjonalny", co nie jest prawdą w tym kontekście. W skrócie, dobre zdjęcia katalogowe produktów na negatywie do światła sztucznego robi się z użyciem ciągłego, przewidywalnego światła halogenowego i stołu bezcieniowego, a wszelkie inne konfiguracje utrudniają uzyskanie powtarzalnych, neutralnych zdjęć.

Pytanie 18

Zdjęcie wykonano, stosując plan

Ilustracja do pytania
A. zbliżenie.
B. amerykański.
C. daleki.
D. ogólny.
Odpowiedź 'zbliżenie' jest poprawna, ponieważ zdjęcie koncentruje się na specyficznym elemencie, którym w tym przypadku są stopy. Plan zbliżenia, znany również jako 'close-up', ma na celu ukazanie detali i szczegółów, co pozwala widzowi lepiej zrozumieć kontekst przedstawianego obiektu. W praktyce, takie ujęcia są często wykorzystywane w fotografii portretowej, gdzie uwydatnianie twarzy lub rąk dodaje emocjonalnej głębi obrazowi. Zastosowanie planu zbliżenia jest zgodne ze standardami branżowymi w zakresie kompozycji zdjęć, które podkreślają znaczenie detali w narracji wizualnej. Warto również zauważyć, że plan ogólny, który pokazuje szerszy kontekst, oraz plan daleki, który obejmuje jeszcze szerszą perspektywę, nie oddają intencji artystycznej tego zdjęcia. Plan amerykański, skupiający się na postaci od głowy do kolan, nie pasuje do opisu, ponieważ nie skupia się wystarczająco na szczególe, jakim są stopy. Dlatego zrozumienie różnic między tymi rodzajami planów jest kluczowe dla właściwego wykorzystania ich w praktyce fotograficznej.

Pytanie 19

Fotografia przedstawiająca jasny obiekt na jasnym tle została zrobiona techniką

A. cyjanotypii
B. izohelii
C. low key
D. high-key
Odpowiedź 'high-key' jest poprawna, ponieważ technika ta charakteryzuje się wykorzystaniem jasnego oświetlenia, które skutkuje dominacją jasnych tonów w obrazie. W fotografii high-key dąży się do minimalizacji kontrastów, co sprawia, że obiekt wyróżnia się na jasnym tle. Tego rodzaju kompozycje są często stosowane w portretach, reklamach oraz fotografii produktowej, gdzie celem jest uzyskanie lekkości i pozytywnego nastroju. Przykładem zastosowania techniki high-key mogą być sesje zdjęciowe dla dzieci, w których delikatne, jasne tła i oświetlenie podkreślają urok i radość. Należy pamiętać, że w tym stylu kluczowe jest odpowiednie ustawienie świateł, aby uzyskać pożądany efekt bez nadmiernej refleksji czy prześwietlenia. W branży fotograficznej technika ta jest uznawana za standard w tworzeniu estetycznych, przyjaznych dla oka obrazów.

Pytanie 20

W celu uzyskania efektu przedstawionego na zdjęciach w programie Adobe Photoshop zastosowano

Ilustracja do pytania
A. wypełnienie gradientowe.
B. polecenie krzywe.
C. polecenie poziomy.
D. wypełnienie wzorkiem.
No i właśnie, wypełnienie wzorkiem to taka funkcja w Photoshopie, która pozwala nałożyć na zdjęcie powtarzający się motyw graficzny – tzw. pattern. To coś zupełnie innego niż zwykłe mieszanie kolorów czy korekta jasności. Z mojego doświadczenia, kiedy chcemy uzyskać taki efekt jak na zdjęciu po prawej, gdzie cała powierzchnia jest pokryta bardzo regularnym, geometrycznym wzorem, stosowanie wypełnienia wzorkiem jest najbardziej profesjonalne i kontrolowane. W praktyce – możesz korzystać z gotowych wzorów Photoshopa albo dodać swój własny pattern, co daje ogromną swobodę twórczą. To jest też często wykorzystywane w projektowaniu graficznym, na przykład przy tworzeniu tapet, tekstur do gier czy nawet w reklamach. Dobrą praktyką branżową jest budowanie własnej bazy wzorków, żeby projekty były unikalne. Polecenie to działa nie tylko na całych warstwach – można też ograniczyć je do zaznaczonego fragmentu, co przydaje się np. w retuszu zdjęć albo stylizacji określonych elementów na stronie www. Pattern Fill pozwala też kontrolować skalę i orientację wzorku, co jest dużą przewagą nad innymi narzędziami. Moim zdaniem, jak ktoś chce osiągnąć maksymalną powtarzalność i estetykę efektu, to właśnie po wzorek powinien sięgnąć. W sumie, bez tej funkcji praca wielu grafików byłaby nieporównywalnie trudniejsza.

Pytanie 21

Przy wykonywaniu zdjęć pod słońce najczęstszym problemem jest

A. zwiększenie głębi ostrości
B. podwyższenie temperatury barwowej
C. powstanie flary i zmniejszenie kontrastu
D. zwiększenie nasycenia kolorów
Przy wykonywaniu zdjęć pod słońce, powstawanie flary i zmniejszenie kontrastu jest rzeczywiście najczęściej występującym problemem. Flara powstaje, gdy silne światło słoneczne pada na obiektyw aparatu, co prowadzi do niepożądanych efektów świetlnych, mogących zakłócać ostrość i klarowność zdjęcia. To zjawisko jest szczególnie widoczne w przypadku zdjęć robionych w trudnych warunkach oświetleniowych, gdzie kontrast pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami jest znaczny. Aby zminimalizować ten efekt, warto korzystać z osłon przeciwsłonecznych lub fotografować pod kątem, który ogranicza bezpośrednie padające światło na obiektyw. Dobrze również eksperymentować z ustawieniami aparatu, takimi jak zmniejszenie przysłony, co może pomóc w uzyskaniu lepszego kontrastu. Zastosowanie filtrów polaryzacyjnych również sprawdzi się w eliminowaniu flar i poprawie kolorów. Wiedza o tych technikach pomoże w uzyskaniu lepszych efektów w fotografii plenerowej.

Pytanie 22

Podczas robienia zdjęcia aparatem lustrzanym cyfrowym przy użyciu lamp halogenowych, jaką temperaturę barwową należy ustawić dla balansu bieli?

A. 5600K
B. 1800K
C. 3200K
D. 10000K
Ustawienie balansu bieli na wartość 3200K jest odpowiednie, gdy korzystamy z lamp halogenowych, które emitują światło o ciepłej barwie. Lampy halogenowe emitują światło z temperaturą barwową zbliżoną właśnie do 3200K, co oznacza, że ich światło jest znacznie cieplejsze niż światło dzienne (około 5600K). Właściwe ustawienie balansu bieli pozwala na uzyskanie naturalnych kolorów na zdjęciach, eliminując niepożądane odcienie. Przykładowo, jeśli nie ustawimy balansu bieli odpowiednio do źródła światła, nasze zdjęcia mogą mieć żółtawy lub pomarańczowy odcień, co jest efektem dominacji ciepłych tonów w oświetleniu. Użytkownicy lustrzanek cyfrowych powinni stosować precyzyjne ustawienia balansu bieli w zależności od warunków oświetleniowych, co jest kluczowe dla profesjonalnych wyników. Warto również zauważyć, że w sytuacjach, gdy fotografujemy w różnych warunkach oświetleniowych, użycie funkcji manualnego ustawiania balansu bieli może przynieść jeszcze lepsze rezultaty, umożliwiając dostosowanie do konkretnego źródła światła.

Pytanie 23

Charakterystycznym elementem oświetlenia przy użyciu światła miękko rysującego jest osiągnięcie efektu

A. mocnych, głębokich cieni oraz jasnych świateł
B. małego kontrastu i delikatnego cienia
C. wyraźnego kontrastu i ostrych konturów cienia
D. wąskiego, intensywnego, wyraźnie zarysowanego cienia
Odpowiedź o małym kontraście i delikatnym cieniu jest naprawdę trafna. To światło, które jest miękkie, pochodzi z szerokiego i rozproszonego źródła, co sprawia, że cienie są mniej ostre. Taki typ oświetlenia świetnie sprawdza się w portretach, bo daje naturalny, przyjemny wygląd skóry. Przykładowo, używając softboxów lub parasoli w fotografii, możemy uzyskać miłe, subtelne cienie, które pozytywnie wpływają na estetykę zdjęć. Dobrze jest pamiętać, że równomierne oświetlenie pomaga ukryć niedoskonałości skóry i tworzy przyjemną atmosferę, co jest szczególnie ważne w fotografii mody. Wnętrza też można ładnie oświetlić lampami LED z dyfuzorami, co tworzy przytulny klimat, pasujący do zasad projektowania przestrzeni.

Pytanie 24

Najnowsza technologia EVF (Electronic Viewfinder) w zaawansowanych aparatach oferuje rozdzielczość do

A. 12.5 miliona punktów
B. 5.7 miliona punktów
C. 9.4 miliona punktów
D. 2.3 miliona punktów
Odpowiedzi na pytania dotyczące rozdzielczości wizjerów elektronicznych często opierają się na nieporozumieniach związanych z technologią i jej możliwościami. Odpowiedzi 2.3 miliona punktów oraz 5.7 miliona punktów, choć mogą wydawać się realistyczne, są znacznie poniżej obecnych standardów. Wizjery w aparatach klasy średniej często mają rozdzielczość w okolicach 2.3 miliona punktów, co może być wystarczające dla amatorskiego użytku, jednak dla profesjonalnych zastosowań staje się niewystarczające. 5.7 miliona punktów to lepsza wartość, ale w kontekście współczesnych wymagań rynku fotografii, nie jest to już szczyt możliwości. W szczególności, wizjery o niższej rozdzielczości mają tendencję do pokazywania mniej szczegółowy obraz, co może prowadzić do błędów w kadrowaniu i ustawianiu ostrości, zwłaszcza w sytuacjach z wymagającym oświetleniem. Z kolei 12.5 miliona punktów, mimo że wydaje się bardziej zaawansowane, nie jest obecnie standardem technologicznym dla wizjerów elektronicznych. W rzeczywistości, takie rozdzielczości są zarezerwowane dla wysoce specjalistycznych urządzeń i jeszcze nie zdominowały rynku. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego sprzętu w zależności od potrzeb fotografa. Warto, by użytkownicy brali pod uwagę standardy branżowe oraz nowinki technologiczne, które wpływają na rozwój wizjerów elektronicznych.

Pytanie 25

Wskaź przestrzenie kolorów uporządkowane rosnąco pod względem liczby odwzorowanych barw?

A. sRGB, ProPhoto RGB, Adobe RGB
B. ProPhoto RGB, Adobe RGB, sRGB
C. sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB
D. Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB
Odpowiedź sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB jest poprawna, ponieważ te trzy przestrzenie barw różnią się liczbą odwzorowywanych odcieni, a ich układ rośnie. sRGB to standardowa przestrzeń kolorów używana w Internecie i w większości urządzeń wyświetlających, która obejmuje ograniczoną gamę kolorów, co czyni ją najbardziej podstawową z tych trzech. Adobe RGB oferuje szerszą gamę kolorów, co czyni ją bardziej odpowiednią dla profesjonalnych zastosowań w grafice i fotografii, szczególnie tam, gdzie ważne jest odwzorowanie detali w kolorach. ProPhoto RGB, z kolei, ma najszerszą gamę kolorów, zdolną do odwzorowania niezwykle bogatych odcieni, co czyni ją idealną dla profesjonalnych fotografów i artystów, którzy potrzebują pełnej gamy kolorystycznej w swoich projektach. Użycie tych przestrzeni barw w odpowiednich kontekstach zapewnia nie tylko lepszą jakość wizualną, ale także zgodność z profesjonalnymi standardami branżowymi dla edycji i prezentacji obrazów. W praktyce, wybór odpowiedniej przestrzeni barw ma kluczowe znaczenie przy pracy z różnorodnymi mediami oraz przy gwarantowaniu, że kolory będą poprawnie wyświetlane na różnych urządzeniach.

Pytanie 26

Aby uzyskać jednorodne, bezcieniowe oświetlenie obiektów w fotografii katalogowej, jakie rozwiązania powinno się zastosować?

A. stół bezcieniowy i lampę z soczewką Fresnela
B. stół bezcieniowy, lampy z softboxami i białe blendy
C. kolumnę reprodukcyjną i lampę błyskową z wrotami
D. kolumnę reprodukcyjną i strumienicę
Kiedy wybierasz sprzęt do fotografii katalogowej, to naprawdę ważne, żeby dobrze to przemyśleć. Użycie lampy z soczewką Fresnela to niezbyt dobry pomysł, bo te soczewki dają ostre cienie, co w katalogowej fotografii nie jest wskazane. Cienie mogą wprowadzać niepotrzebny bałagan w odbiorze produktu, a celem jest przecież równomierne oświetlenie. Podobnie z kolumną reprodukcyjną i strumienicą – nie zapewniają one takiego oświetlenia, jakie jest potrzebne, gdy chodzi o profesjonalne zdjęcia. Strumienica skupia światło, co znów prowadzi do cieni i to wcale nie jest ok. A lampa błyskowa z wrotami może dawać zbyt mocne i nieprzewidywalne światło, a to raczej nie jest dobre, gdy chcesz uchwycić szczegóły produktu. W fotografii katalogowej unika się sprzętu, który nie da równomiernego rozkładu światła. Dobre oświetlenie to podstawowy warunek udanej sesji zdjęciowej, a metody z błędnych odpowiedzi na pewno tego nie spełniają.

Pytanie 27

Technika wywoływania push processing w fotografii analogowej polega na

A. skróceniu czasu wywoływania w celu zmniejszenia kontrastu
B. wydłużeniu czasu wywoływania w celu zwiększenia czułości filmu
C. obniżeniu temperatury wywoływacza w celu zwiększenia ostrości
D. zastosowaniu procesu odwracalnego do filmów negatywowych
W skróceniu czasu wywoływania w celu zmniejszenia kontrastu oraz obniżeniu temperatury wywoływacza w celu zwiększenia ostrości znajdują się błędne założenia dotyczące procesów chemicznych zachodzących podczas wywoływania filmu. Skracanie czasu wywoływania zazwyczaj prowadzi do niedostatecznego uwidocznienia szczegółów w obrazie, co niekoniecznie musi wpływać na kontrast w sposób zamierzony. Kontrast jest wynikiem różnicy w gęstości między jasnymi a ciemnymi obszarami zdjęcia, a nie tylko funkcją czasu wywoływania. Przykładowo, jeśli zbyt szybko zatrzymamy proces wywoływania, możemy uzyskać niedoświetlone zdjęcia, co wprowadza zniekształcenia i błędy w percepcji kontrastu. Z kolei obniżenie temperatury wywoływacza, zamiast zwiększać ostrość, może prowadzić do niepełnego wywołania emulsji, co z kolei obniża jakość obrazu. Dobrą praktyką w fotografii analogowej jest trzymanie się ustalonych czasów i temperatur, dostosowując je w zależności od wymagań konkretnego filmu oraz oczekiwanego efektu. Użycie odwracalnego procesu do filmów negatywowych również jest błędne, ponieważ te techniki są zupełnie różne i wymagają innych chemii oraz procedur. Właściwe zrozumienie tych procesów jest kluczem do skutecznego i twórczego wykorzystania fotografii analogowej.

Pytanie 28

Trójpodział kadru w fotografii to podział

A. zdjęcia na trzy części.
B. na plany pierwszy, drugi oraz trzeci.
C. pozwalający na wyznaczenie mocnych elementów w obrazie.
D. na plany ogólny, średni i zbliżony.
Podział kadru na trzy obrazy, plany pierwszy, drugi i trzeci czy też plany ogólny, średni i zbliżenie to koncepcje, które mogą mylnie sugerować, że trójpodział kadru opiera się na fizycznym podziale zdjęcia na mniejsze sekcje. W rzeczywistości, trójpodział to bardziej złożona zasada kompozycji, która nie skupia się na ilości obrazów, ale na ich rozmieszczeniu i interakcji w jednym kadrze. Rozumienie trójpodziału jako podziału na plany może prowadzić do błędnych praktyk w fotografii, ponieważ plany te odnoszą się do perspektywy i głębi obrazu, a nie do jego kompozycji. Niekiedy fotograficy mogą nieświadomie unikać mocnych punktów, co sprawia, że ich zdjęcia stają się mniej angażujące i trudniejsze do analizy wizualnej. Ponadto, koncentrowanie się jedynie na technice podziału kadru na plany może ograniczać kreatywność, gdyż nie uwzględnia innych elementów kompozycyjnych, takich jak linie prowadzące, symetria czy balans, które są kluczowe w tworzeniu estetycznych obrazów. Warto zatem zgłębić te zasady i praktykować ich zastosowanie w różnych kontekstach fotograficznych, aby uzyskać pełniejsze zrozumienie ich wpływu na kompozycję i ostateczny efekt wizualny.

Pytanie 29

Na fotografii największe wrażenie kontrastu walorowego stworzy połączenie kolorów

A. niebieskiego i czerwonego.
B. białego i szarego.
C. białego i czarnego.
D. niebieskiego i żółtego.
W fotografii pojęcie kontrastu walorowego odnosi się do różnicy pomiędzy jasnością najjaśniejszych i najciemniejszych partii obrazu, czyli do skali szarości, a nie do kontrastu barwnego. Częsty błąd wynika z mylenia kontrastu walorowego z kontrastem kolorystycznym. Na przykład, połączenie niebieskiego i żółtego czy niebieskiego i czerwonego daje bardzo mocny kontrast barwny, bo to są kolory dopełniające lub leżące daleko od siebie na kole barw. Jednak, gdy przekształcimy zdjęcie do czerni i bieli, różnica między tymi kolorami potrafi się całkowicie zatrzeć – ich walor (czyli jasność) bywa bardzo zbliżony, przez co obraz staje się płaski i nie robi już takiego wrażenia. Podobnie mylące jest zestawienie białego i szarego – choć różnica walorowa będzie widoczna, to nie będzie tak silna jak przy zestawieniu bieli i czerni, bo szary to tylko środkowy punkt na skali szarości. Praktyka pokazuje, że wielu początkujących fotografów skupia się na kontrastach kolorystycznych, zapominając, że w czarno-białej fotografii liczy się wyłącznie różnica jasności. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli nie bierze się tego pod uwagę, łatwo rozczarować się finalnym efektem po konwersji zdjęcia do skali szarości. Profesjonalne standardy fotograficzne zalecają, by podczas planowania zdjęcia analizować nie tylko kolory, ale właśnie też ich wartości tonalne. To pozwala zapanować nad kompozycją i prowadzić wzrok widza tam, gdzie chcemy. Warto wyrobić sobie nawyk patrzenia na świat pod kątem światła i cienia, a nie tylko barw – to klucz do budowania mocnych, wyrazistych zdjęć.

Pytanie 30

Pomiar, w którym dokonuje się odczytu w całym obszarze klatki, określany jest jako

A. matrycowym
B. punktowym
C. integralnym
D. centralnie ważonym
Pomiar matrycowy to technika, w której odczyt ekspozycji jest wykonywany na podstawie analizy całego obszaru kadru. Dzięki temu aparat może dokładnie ocenić warunki oświetleniowe w różnorodnych scenariuszach, co pozwala na lepsze dopasowanie ustawień ekspozycji. W praktyce zastosowanie pomiaru matrycowego jest niezwykle istotne w fotografii krajobrazowej oraz ulicznej, gdzie kontrast światła i cienia może być znaczny. Aparaty cyfrowe najnowszej generacji często wykorzystują zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu, które pozwalają na inteligentne mierzenie i dostosowywanie parametrów ekspozycji na podstawie analizy całego kadru. Standardy branżowe dotyczące pomiaru matrycowego wskazują na jego przewagę w sytuacjach, gdzie oświetlenie jest zróżnicowane, a obiekty na zdjęciu są różnorodne. Dobrą praktyką jest również przetestowanie różnych ustawień w różnych warunkach oświetleniowych, aby lepiej zrozumieć, jak matrycowy pomiar wpływa na końcowy efekt fotograficzny.

Pytanie 31

Podczas użycia oświetlenia punktowego za obiektem przeprowadzanym zdjęciem tworzy się

A. szeroki zakres półcienia
B. wąski zakres półcienia
C. delikatny, miękki cień
D. mocny, ostry cień
Jak wybierasz odpowiedzi, które mówią o szerokim półcieniu albo miękkich cieniach, to pokazujesz, że jeszcze nie do końca łapiesz, jak działa światło przy oświetleniu punktowym. Szeroki półcień często pojawia się przy rozpraszającym świetle, jak softbox, który rozprasza promienie na dużej powierzchni – wtedy przejście między światłem a cieniem jest łagodniejsze. A słaby, miękki cień tworzy się z dyfuzorów, które sprawiają, że cienie stają się subtelne. To fajne w portretach, bo daje naturalny efekt, ale tu nie pasuje do światła punktowego. Częstym błędem jest mylenie źródła światła z jego właściwościami – światło punktowe nie rozprasza, więc cienie są zawsze wyraźne. Wąski półcień można zobaczyć w niektórych ustawieniach, ale nie jest typowy dla punktowego. Zrozumienie tych różnic pomoże ci lepiej korzystać z technik oświetleniowych w zdjęciach.

Pytanie 32

W którym formacie należy zapisać zdjęcie przeznaczone do publikacji drukowanej, aby zachować jego najwyższą jakość?

A. DOC
B. TIFF
C. JPEG
D. CDR
Wiele osób wybiera JPEG jako format do zdjęć ze względu na jego popularność oraz niewielki rozmiar pliku, jednak to podejście ma spore ograniczenia w kontekście druku. JPEG stosuje stratną kompresję, co powoduje utratę szczegółów i pojawianie się artefaktów, zwłaszcza po kilkukrotnym zapisie i edycji. O ile JPEG może się sprawdzić w zastosowaniach internetowych, to w przypadku przygotowania materiałów do druku nawet niewielkie straty jakości mogą być bardzo widoczne, szczególnie na dużych formatach czy w precyzyjnej grafice reklamowej. Z kolei wybór formatu CDR wynika często z mylenia go z formatami graficznymi – to jednak plik natywny programu CorelDRAW, a więc dotyczy zupełnie innego typu grafiki: wektorowej, nie rastrowej. CDR nie przechowuje zdjęć rastrowych w sposób akceptowany przez drukarnie, a eksport do druku zawsze powinien odbywać się przez uniwersalne, bezpieczne formaty, takie jak TIFF lub PDF. DOC natomiast jest dokumentem tekstowym programu Word, kompletnie nieodpowiednim do przechowywania zdjęć do profesjonalnego druku – grafiki wklejone do DOC są automatycznie kompresowane, tracą rozdzielczość oraz oryginalną jakość. W wielu przypadkach to właśnie przez takie pomyłki dochodzi do sytuacji, gdy wydrukowane zdjęcia są rozmazane, mają zniekształcone kolory lub widać na nich charakterystyczne „schodki”. Moim zdaniem najczęstszy błąd w tym temacie to przekonanie, że „każdy obrazek da się wydrukować”, niezależnie od formatu. Niestety, praktyka pokazuje, że tylko wybierając branżowy standard, jakim jest TIFF, można zapewnić sobie pełną kontrolę nad jakością i zgodność z wymaganiami druku profesjonalnego.

Pytanie 33

Jaką wartość przysłony należy ustawić, aby uzyskać największą głębię ostrości?

A. f/4
B. f/1.4
C. f/2.8
D. f/22
Ustawienie wartości przysłony na f/22 jest najlepszym wyborem, gdy celem jest uzyskanie maksymalnej głębi ostrości w fotografii. Głębia ostrości to obszar przed i za punktem ostrości, który pozostaje wyraźny. Im wyższa wartość przysłony, tym mniejsza ilość światła dociera do matrycy lub filmu, co skutkuje większym zakresem ostrości. W praktyce, przysłona f/22 pozwala uzyskać głębię ostrości, która obejmuje zarówno bliskie, jak i dalekie obiekty, co jest szczególnie przydatne w krajobrazach, architekturze czy fotografii makro. Warto dodać, że przy bardzo dużych wartościach przysłony może wystąpić zjawisko dyfrakcji, które wpływa na ostrość zdjęcia. Niemniej jednak, f/22 jest standardem w sytuacjach, gdzie głębia ostrości odgrywa kluczową rolę. Warto także pamiętać, że przy takim ustawieniu przysłony będziesz musiał odpowiednio dostosować czas naświetlania lub ISO, aby uzyskać dobrze naświetlone zdjęcie.

Pytanie 34

Fotografia przedstawia błąd kadrowania określany jako

Ilustracja do pytania
A. kompozycja centralna.
B. krzywy horyzont.
C. horyzont w połowie.
D. skrót perspektywy.
Krzywy horyzont to jeden z najczęściej spotykanych błędów w fotografii krajobrazowej i miejskiej. Polega na tym, że linia horyzontu – która powinna być ustawiona poziomo względem krawędzi kadru – jest przechylona w jedną ze stron. Moim zdaniem, ten błąd mocno zaburza odbiór zdjęcia, bo ludzki mózg automatycznie oczekuje, że horyzont będzie prosty, szczególnie na fotografiach morza, jeziora czy pól. Praktycznie rzecz biorąc, krzywy horyzont sprawia, że zdjęcie wydaje się nieprofesjonalne i chaotyczne, nawet jeśli samo światło czy kompozycja są ciekawe. Standardy branżowe wprost mówią: jeśli nie masz wyraźnego powodu artystycznego, żeby przechylać kadr, horyzont ma być prosty. W programach graficznych korekta tego błędu jest banalna – wystarczy narzędzie do obracania obrazu. Fajnie jest też korzystać z siatki poziomów w aparacie, bo to pomaga od razu zachować poprawną linię horyzontu. Z mojego doświadczenia, nawet drobny przechył o kilka stopni potrafi zniszczyć efekt pracy. To naprawdę jeden z tych szczegółów, które odróżniają amatora od bardziej świadomego fotografa.

Pytanie 35

Na ilustracjach przedstawiono efekt zastosowania w programie Adobe Photoshop filtra

Ilustracja do pytania
A. płaskorzeźba.
B. wyostrzenie.
C. krystalizacja.
D. solaryzacja.
Filtr „krystalizacja” w Adobe Photoshop zamienia obraz na mozaikę złożoną z nieregularnych wielokątów, przypominających kryształy. Dzięki temu efektowi zdjęcie wygląda trochę jakby było zrobione z kolorowego szkła – detale zanikają, a kontury zostają rozbite na wyraźnie widoczne plamy barw. Co ciekawe, ten filtr jest stosowany nie tylko w eksperymentalnej fotografii cyfrowej – często widuje się go także w grafice użytkowej i projektach artystycznych, gdy zależy komuś na abstrakcyjnym, nietypowym klimacie. Moim zdaniem to jedno z ciekawszych narzędzi do wprowadzania efektu „odrealnienia” w obrazie bez konieczności ręcznego malowania. Z mojego doświadczenia, dobrze sprawdza się też jako kreatywny sposób na ukrycie niedoskonałości technicznych lub niepożądanych elementów w tle – zamiast żmudnie retuszować, można po prostu zastosować „krystalizację”. W branży zaleca się używać tego filtra z umiarem, bo łatwo przesadzić i zatracić czytelność kompozycji. Jednak przy odpowiednim dobraniu rozmiaru „kryształów”, efekt końcowy może być naprawdę oryginalny. Praktyka pokazuje, że krystalizacja świetnie działa na zdjęciach krajobrazowych lub miejskich – tam, gdzie już na starcie jest sporo kolorów i faktur. Dobrym nawykiem jest zawsze eksperymentować z ustawieniami parametrów filtra, żeby dopasować efekt do własnej wizji artystycznej.

Pytanie 36

Tryb koloru 1-bitowego (liczba bitów używanych do przedstawienia danego koloru) określa rodzaj koloru

A. Truecolor
B. Highcolor
C. skala szarości
D. czarno-biały
Głębia koloru 1-bitowa oznacza, że każdy piksel obrazu może przyjąć jedną z dwóch możliwych wartości, co przekłada się na dwa kolory: czarny lub biały. Taki tryb koloru nazywany jest trybem czarno-białym. W praktyce 1-bitowa głębia koloru jest najprostsza i często stosowana w aplikacjach, gdzie nie jest wymagane wyświetlanie wielu kolorów, takich jak stare systemy komputerowe, niektóre urządzenia drukarskie czy grafika wektorowa. W przypadku obrazów czarno-białych, wartością ogniwa (pixela) może być 0 (czarny) lub 1 (biały), co powoduje, że obraz staje się prosty i efektywny, zarówno pod względem pamięci, jak i przetwarzania. Zastosowanie 1-bitowej głębi koloru znajduje się także w prostych ikonach i symbolach, które nie wymagają zaawansowanej kolorystyki. Dobre praktyki sugerują, aby stosować ten tryb w sytuacjach, kiedy kolor nie jest kluczowy dla przekazu informacji czy estetyki, co pozwala na oszczędność zasobów. W kontekście standardów, czarno-biały obraz może być efektywnie kompresowany i przetwarzany, co jest istotne w kontekście optymalizacji dla urządzeń o ograniczonej mocy obliczeniowej.

Pytanie 37

Do wykonywania zdjęć w podczerwieni wskazane jest zastosowanie filtru

A. neutralnego.
B. UV
C. polaryzacyjnego.
D. IR
Filtr IR, czyli filtr podczerwieni, to podstawowe narzędzie używane przez fotografów do wykonywania zdjęć w zakresie promieniowania podczerwonego. Działa on w ten sposób, że przepuszcza tylko światło podczerwone, a blokuje światło widzialne. Dzięki temu na matrycę aparatu padają wyłącznie fale z zakresu IR, co pozwala uzyskać zupełnie inne efekty wizualne niż w klasycznej fotografii. Na przykład liście drzew na takich zdjęciach mogą wyglądać jak pokryte śniegiem, woda staje się czarna, a niebo ma bardzo głęboki, kontrastowy odcień. Tego typu fotografie są szeroko wykorzystywane w badaniach roślinności, analizie krajobrazu, a nawet w kryminalistyce czy archeologii. Moim zdaniem każdy, kto choć raz próbował zrobić zdjęcie w podczerwieni zwykłym aparatem bez filtra IR, widział, że efekt jest mizerny – zdjęcia wychodzą szare, bez charakterystycznego efektu „fałszywej bieli” i kontrastów właściwych dla podczerwieni. Branża zaleca stosowanie filtrów IR o różnych progach przepuszczalności (np. 720nm, 850nm) w zależności od zastosowania i preferowanego efektu. Często spotyka się też modyfikowane aparaty, w których usuwany jest fabryczny filtr blokujący IR, ale profesjonalnie i bezpiecznie lepiej korzystać z dedykowanych filtrów nakręcanych na obiektyw. To nie tylko kwestia efektu wizualnego, ale i poprawnej techniki – filtr IR pozwala uzyskać powtarzalne, profesjonalne rezultaty i jest absolutną podstawą, jeśli ktoś chce poważnie wejść w świat fotografii IR.

Pytanie 38

Wygładzanie skóry w programie Adobe Photoshop realizowane jest z użyciem narzędzia

A. inteligentne wyostrzanie.
B. separacja częstotliwości.
C. stempel.
D. gumka.
Wiele osób zaczynających przygodę z Photoshopem często myśli, że narzędzia takie jak gumka, stempel czy nawet inteligentne wyostrzanie są odpowiednie do wygładzania skóry. Gumka w praktyce służy raczej do usuwania fragmentów obrazu – po prostu kasuje piksele, przez co nie da się jej wykorzystać do retuszu w sposób precyzyjny czy estetyczny. Takie podejście może prowadzić do widocznych, nienaturalnych dziur albo braku ciągłości tekstury, co jest nie do przyjęcia w profesjonalnej fotografii. Stempel to narzędzie typowo do klonowania fragmentów – świetnie się sprawdza do usuwania pojedynczych niedoskonałości, pryszczy czy plamek, ale jeśli zaczynamy nim „wygładzać” całą skórę, efekt jest najczęściej nienaturalny, bo powstają powtarzające się wzory albo zamazane miejsca. Brakuje też kontroli nad oddzieleniem detali od warstw tonalnych, co jest podstawą w dobrym retuszu. Inteligentne wyostrzanie z kolei działa dokładnie odwrotnie – podkreśla szczegóły i zwiększa kontrast na krawędziach, więc nie nadaje się do wygładzania, a wręcz może pogorszyć wygląd skóry, uwypuklając jej mankamenty. Wygładzanie skóry wymaga precyzji, zachowania naturalnej tekstury i subtelnych zmian – dlatego w branży przyjęło się stosować zaawansowane techniki, takie jak separacja częstotliwości. Błędnym założeniem jest sądzić, że proste narzędzia dadzą równie profesjonalny efekt jak metody wykorzystywane przez najlepszych retuszerów. Warto od początku uczyć się rozróżniać, kiedy użyć jakiej techniki i czemu nie każda sprawdzi się w tym samym zadaniu.

Pytanie 39

Przedstawione urządzenie jest przeznaczone do ręcznej obróbki chemicznej materiałów

Ilustracja do pytania
A. negatywowych zwojowych.
B. pozytywowych na podłożu papierowym.
C. negatywowych arkuszowych.
D. pozytywowych na podłożu polietylenowym.
Urządzenie przedstawione na zdjęciu to bęben przeznaczony do ręcznej obróbki chemicznej negatywów zwojowych, które są typowym formatem używanym w tradycyjnej fotografii. Bębny te są stosowane w ciemni fotograficznej do wywoływania filmów w postaci zwojów, co jest kluczowym procesem w uzyskiwaniu zdjęć. Umożliwiają one równomierne nałożenie chemikaliów na film, co zapewnia wysoką jakość uchwyconego obrazu. Warto zauważyć, że w procesie obróbki negatywów zwojowych kontrola warunków, takich jak temperatura, czas i skład chemikaliów, jest niezwykle istotna. Współczesne laboratoria fotograficzne często stosują standardy ISO w zakresie jakości obróbki, co również odnosi się do dokładności i precyzji w używaniu tego typu urządzeń. Użycie bębna do ręcznej obróbki negatywów zwojowych pozwala na większą kontrolę nad procesem, co jest cenione przez profesjonalnych fotografów oraz entuzjastów fotografii tradycyjnej.

Pytanie 40

Podczas fotografowania górskiego krajobrazu przyjęto następujące ustawienia ekspozycji: czas naświetlania 1/125 s oraz przysłona f/11. Jakie parametry ekspozycji powinny zostać użyte po umieszczeniu filtru o współczynniku krotności 2 na obiektywie?

A. 1/125 s, f/16
B. 1/60 s, f/11
C. 1/125 s, f/5,6
D. 1/60 s, f/8
Poprawna odpowiedź to 1/60 s, f/11. W przypadku zastosowania filtru o współczynniku krotności 2, należy uwzględnić jego wpływ na ilość światła docierającego do matrycy aparatu. Filtr ten redukuje ilość światła o jedną pełną wartość EV (ekspozycji), co oznacza, że musimy zrekompensować tę stratę poprzez wydłużenie czasu naświetlania lub otwarcie przysłony. W tej sytuacji, aby uzyskać poprawną ekspozycję, musimy zwiększyć czas naświetlania z 1/125 s do 1/60 s, co pozwoli na wpuszczenie większej ilości światła. Z kolei liczba przesłony f/11 pozostaje taka sama, ponieważ zmiana wartości f-stop nie jest konieczna w tej sytuacji. Praktyczne zastosowanie tej zasady jest istotne w fotografii krajobrazowej, gdzie precyzyjne zarządzanie światłem jest kluczowe dla uzyskania idealnych zdjęć. Fotografowie często korzystają z filtrów w celu redukcji odblasków czy polepszenia kontrastu, co może wymagać dostosowania parametrów ekspozycji, aby zachować właściwą jasność obrazu.