Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 4 lutego 2026 02:39
  • Data zakończenia: 4 lutego 2026 02:51

Egzamin niezdany

Wynik: 12/40 punktów (30,0%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Udostępnij swój wynik
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Utrwalanie obrazu za pomocą ciepła jest typowe dla drukarki

A. igłowej
B. atramentowej
C. laserowej
D. głowicowej
Drukarki laserowe wykorzystują proces termicznego utrwalania obrazu, który jest kluczowym elementem ich funkcjonowania. W tym procesie toner, będący mieszanką pigmentów i żywic, jest najpierw nanoszony na papier przez wirującą bęben, a następnie utrwalany za pomocą wysokiej temperatury. To właśnie temperatura powoduje, że żywica w tonerze topnieje i przywiera do podłoża, co skutkuje trwałym i odpornym na zmywanie wydrukiem. Drukarki laserowe są powszechnie stosowane w biurach oraz w środowisku, gdzie wymagana jest wysoka jakość druku oraz szybkość jego produkcji. Typowe zastosowania obejmują druk dokumentów tekstowych oraz materiałów graficznych o wysokiej rozdzielczości. Ponadto, standardy ISO, takie jak ISO/IEC 24712, dotyczące wydajności drukarek, potwierdzają przewagę technologii laserowej w kontekście wydajności i kosztów eksploatacji. Dzięki tym cechom drukarki laserowe stały się standardem w wielu sektorach, gdzie liczy się jakość, efektywność kosztowa oraz niezawodność.

Pytanie 2

Obiektyw, którego długość ogniskowej jest znacząco większa od przekątnej matrycy, a kąt widzenia jest mniejszy od kąta widzenia ludzkiego oka, to obiektyw

A. wąskokątny.
B. standardowy.
C. zmiennoogniskowy.
D. szerokokątny.
Obiektyw wąskokątny, nazywany też teleobiektywem, to właśnie ten typ obiektywu, którego ogniskowa jest znacznie większa niż przekątna matrycy aparatu. Takie rozwiązania mają bardzo wąski kąt widzenia, często dużo mniejszy niż ludzkie oko, które obejmuje około 46 stopni (dla aparatu pełnoklatkowego odpowiednikiem naturalnego widzenia jest ogniskowa ok. 50 mm). Przy teleobiektywach, gdzie ogniskowa sięga 135 mm, 200 mm, a nawet 400 mm, obraz jest bardzo „przybliżony”, a kąt widzenia potrafi wynosić zaledwie kilka stopni. To właśnie pozwala na fotografowanie odległych obiektów, zachowując przy tym płaski efekt perspektywy, czyli brak nadmiernego zniekształcenia głębi. W praktyce obiektywy wąskokątne są nieocenione np. przy fotografii sportowej, przyrodniczej, portretowej na dłuższych dystansach czy obserwacji przyrody bez zakłócania naturalnych zachowań zwierząt. Fotografowie często używają ich, by „wyizolować” dany motyw z tła. Z mojego doświadczenia, dobre teleobiektywy są też niezastąpione podczas koncertów czy fotografowania architektury z dużych odległości. W branży przyjęło się, że za wąskokątne uznaje się te obiektywy, których ogniskowa przekracza 85 mm (dla pełnej klatki). Takie rozwiązania wymagają też stabilnych statywów, bo każdy najmniejszy ruch ręki jest widoczny na zdjęciu. No i pamiętaj, że teleobiektywy często są większe i cięższe, ale w wielu zastosowaniach po prostu nie da się ich zastąpić niczym innym.

Pytanie 3

W cyfrowej postprodukcji obrazu technika przechowywania dużych bibliotek zdjęć zwana smart previews pozwala na

A. automatyczne katalogowanie zdjęć według rozpoznanych obiektów
B. kompresję plików RAW bez utraty możliwości edycji
C. edycję mniejszych wersji proxy zdjęć bez konieczności dostępu do oryginalnych plików
D. jednoczesną synchronizację edycji na wielu urządzeniach
Technika smart previews w cyfrowej postprodukcji obrazu rzeczywiście umożliwia edycję mniejszych wersji proxy zdjęć bez konieczności dostępu do oryginalnych plików. Dzięki temu użytkownicy mogą pracować w trybie offline, co ma ogromne znaczenie w sytuacjach, gdy oryginalne pliki są przechowywane na zewnętrznych dyskach lub w chmurze. Edycja proxy pozwala na szybkie wprowadzenie zmian, zmniejszając obciążenie systemu i przyspieszając proces edycyjny. Przykładowo, w programach takich jak Adobe Lightroom, smart previews są wykorzystywane do edytowania zdjęć w mniejszych rozmiarach, co jest szczególnie przydatne na laptopach o ograniczonej mocy obliczeniowej. Dzięki praktyce smart previews, nie tylko zyskujesz na wydajności, ale również oszczędzasz czas, który normalnie musiałbyś poświęcić na oczekiwanie na załadowanie dużych plików RAW. To podejście jest zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi, które promują efektywność pracy w postprodukcji.

Pytanie 4

Do wertykalnego odwracania obrazu w lustrzankach cyfrowych służy

A. wizjer.
B. lustro półprzepuszczalne.
C. pryzmat pentagonalny.
D. matówka.
W konstrukcji lustrzanki cyfrowej występuje kilka kluczowych elementów optycznych, jednak tylko niektóre z nich mają wpływ na orientację obrazu widzianego przez wizjer. Często popełnianym błędem jest przypisywanie tej funkcji lustrze półprzepuszczalnemu lub nawet matówce. Lustro ma przede wszystkim za zadanie przekierować obraz z obiektywu do wizjera, umożliwiając podgląd na żywo, ale samo nie zajmuje się korektą orientacji wertykalnej – ono jedynie odbija światło pod kątem 45 stopni. Matówka natomiast to miejsce, gdzie tworzy się obraz rzeczywisty, który jest następnie obserwowany przez fotografa. Jej zadaniem jest umożliwienie precyzyjnego ustawienia ostrości, zwłaszcza przy manualnych szkłach, ale nie odpowiada ona za prostowanie obrazu. Wizjer sam z siebie jest tylko układem soczewek, który pozwala oku zbliżyć się do obrazu – nie wpływa jednak na jego orientację. Typowym błędem jest też mylenie pryzmatu pentagonalnego z innymi elementami optycznymi – pewnie dlatego, że jego działanie nie jest na pierwszy rzut oka oczywiste i często nie widać go „gołym okiem” bez rozkręcenia aparatu. Z mojego doświadczenia wynika, że osoby nowe w fotografii potrafią nie doceniać roli pryzmatu, skupiając się np. na matówce. Takie nieporozumienia wynikają też z powszechnego uproszczenia opisów na forach czy w instrukcjach. W praktyce – zgodnie z normami i rozwiązaniami stosowanymi w branży – to właśnie pryzmat pentagonalny jest odpowiedzialny za odwrócenie obrazu w pionie, co pozwala widzieć go prawidłowo w wizjerze, a nie na opak. Wszystkie inne wymienione elementy mają istotne funkcje, ale nie prostują obrazu wertykalnie.

Pytanie 5

Technika wywoływania push processing w fotografii analogowej polega na

A. zastosowaniu procesu odwracalnego do filmów negatywowych
B. obniżeniu temperatury wywoływacza w celu zwiększenia ostrości
C. skróceniu czasu wywoływania w celu zmniejszenia kontrastu
D. wydłużeniu czasu wywoływania w celu zwiększenia czułości filmu
W skróceniu czasu wywoływania w celu zmniejszenia kontrastu oraz obniżeniu temperatury wywoływacza w celu zwiększenia ostrości znajdują się błędne założenia dotyczące procesów chemicznych zachodzących podczas wywoływania filmu. Skracanie czasu wywoływania zazwyczaj prowadzi do niedostatecznego uwidocznienia szczegółów w obrazie, co niekoniecznie musi wpływać na kontrast w sposób zamierzony. Kontrast jest wynikiem różnicy w gęstości między jasnymi a ciemnymi obszarami zdjęcia, a nie tylko funkcją czasu wywoływania. Przykładowo, jeśli zbyt szybko zatrzymamy proces wywoływania, możemy uzyskać niedoświetlone zdjęcia, co wprowadza zniekształcenia i błędy w percepcji kontrastu. Z kolei obniżenie temperatury wywoływacza, zamiast zwiększać ostrość, może prowadzić do niepełnego wywołania emulsji, co z kolei obniża jakość obrazu. Dobrą praktyką w fotografii analogowej jest trzymanie się ustalonych czasów i temperatur, dostosowując je w zależności od wymagań konkretnego filmu oraz oczekiwanego efektu. Użycie odwracalnego procesu do filmów negatywowych również jest błędne, ponieważ te techniki są zupełnie różne i wymagają innych chemii oraz procedur. Właściwe zrozumienie tych procesów jest kluczem do skutecznego i twórczego wykorzystania fotografii analogowej.

Pytanie 6

Który z ruchów czołówki kamery wielkoformatowej pozwala na skorygowanie konwergencji linii pionowych podczas robienia zdjęcia wysokiemu budynkowi z poziomu jezdni?

A. Przesuw poziomy
B. Odchylenie poziome
C. Odchylenie pionowe
D. Przesuw pionowy
Przesuw poziomy, odchylenie pionowe oraz odchylenie poziome to ruchy, które nie są odpowiednie do korekcji zbieżności linii pionowych w kontekście fotografowania wysokich budynków. Przesuw poziomy umożliwia przesunięcie czołówki kamery w poziomie, co nie wpływa na zbieżność linii pionowych, lecz na kompozycję obrazu w poziomie. To może być przydatne w sytuacjach, gdy chcemy zmienić kadr, ale nie rozwiązuje problemu zbieżności, który występuje w vertykalnych krawędziach budynków. Odchylenie pionowe i odchylenie poziome są z kolei technikami, które mogą być używane do uzyskania efektywnych kątów perspektywy, ale nie koregują zbieżności linii pionowych. Użycie tych ruchów może prowadzić do typowych błędów, takich jak zniekształcenia obrazu związane z nadmiernym kątem widzenia. W fotografii architektonicznej prawidłowe ustawienie kamery jest kluczowe dla uzyskania realistycznych i estetycznych zdjęć. Zrozumienie, że ruchy te są bardziej odpowiednie do innych celów, a nie do korekcji zbieżności, jest istotne dla każdego fotografa, który dąży do doskonałości w swojej pracy.

Pytanie 7

Utworzenie zdjęcia panoramicznego, fotografii w technice HDR oraz wykonanie stykówki i animacji możliwe jest w programie

A. Adobe Photoshop.
B. Adobe Lightroom.
C. Gimp.
D. Paint.
Analizując możliwości pozostałych programów, można zauważyć, że żaden z nich nie oferuje pełnego zestawu narzędzi do tworzenia panoram, zdjęć HDR, stykówek i animacji w jednym środowisku. Paint to program bardzo podstawowy, przeznaczony głównie do prostych edycji bitmap i rysunków, nie posiada żadnych funkcji zaawansowanej obróbki, nie mówiąc już o panoramach czy HDR. W przypadku Gimpa, choć to narzędzie zdecydowanie bardziej rozbudowane, to niestety w standardzie nie oferuje wygodnych, zautomatyzowanych rozwiązań do składania panoram czy zdjęć HDR – co najwyżej przez dodatkowe wtyczki, które bywają kłopotliwe i nie zawsze stabilne. Stykówki da się zrobić, ale wymaga to kombinowania i nie jest to tak intuicyjne jak w Photoshopie. Z kolei Adobe Lightroom jest świetny do katalogowania, podstawowej obróbki i zarządzania dużymi bibliotekami zdjęć, nawet obsługuje HDR i panoramy, jednak nie umożliwia tworzenia animacji czy profesjonalnych stykówek z pełną kontrolą nad układem. Częsty błąd to przekonanie, że skoro Lightroom jest z tej samej rodziny co Photoshop, to ma te same funkcje – niestety, tak nie jest. Równie mylące bywa założenie, że Gimp jest "darmowym Photoshopem" – w praktyce nie dorównuje mu pod względem kompleksowych narzędzi do zaawansowanych projektów fotograficznych. Dlatego dobrze jest znać różnice i dobierać program do konkretnych zadań, trzymając się branżowych standardów i sprawdzonych rozwiązań.

Pytanie 8

Przedstawione urządzenie jest przeznaczone do ręcznej obróbki chemicznej materiałów

Ilustracja do pytania
A. negatywowych zwojowych.
B. negatywowych arkuszowych.
C. pozytywowych na podłożu papierowym.
D. pozytywowych na podłożu polietylenowym.
Wybór błędnych odpowiedzi jest wynikiem niepełnego zrozumienia różnic między rodzajami materiałów fotograficznych oraz ich metodami obróbki. Negatywy arkuszowe i pozytywowe, zarówno na podłożu papierowym, jak i polietylenowym, są przeznaczone do innych form obróbki, które nie wymagają użycia bębna do ręcznej obróbki chemicznej. Negatywy arkuszowe są stosowane w procesach, które wymagają innego rodzaju urządzeń, takich jak płytki fotograficzne, a ich wywoływanie często opiera się na bardziej zautomatyzowanych procesach. Z kolei pozytywy, które są otrzymywane z negatywów, są często drukowane na papierze fotograficznym, co również wymaga innego zestawu narzędzi i chemikaliów. Pozytywy na podłożu polietylenowym, w szczególności, są często stosowane w bardziej nowoczesnych technologiach druku, co całkowicie wyklucza użycie tradycyjnych bębnów. Wybierając niewłaściwe odpowiedzi, można zauważyć typowe błędy myślowe, takie jak mylenie różnych formatów materiałów fotograficznych i ich zastosowań. Ważne jest, aby zrozumieć, że skuteczna obróbka materiałów fotograficznych wymaga nie tylko znajomości ich formatu, ale także odpowiednich technik i narzędzi, co jest kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości obrazów.

Pytanie 9

Pierścienie pośrednie to akcesoria służące do robienia zdjęć?

A. krajobrazowych
B. owadów
C. portretowych
D. architektur
Wybór odpowiedzi dotyczącej architektury, portretów czy krajobrazów wskazuje na pewne nieporozumienia dotyczące zastosowania pierścieni pośrednich. Pierścienie te, będąc narzędziem do makrofotografii, są w szczególności przystosowane do uchwytywania detali małych obiektów, co nie jest potrzebne w fotografii architektury, która skupia się na szerokich ujęciach budynków i struktur. W przypadku zdjęć portretowych, kluczowe jest uzyskanie odpowiedniej głębi ostrości oraz oddanie charakterystyki osoby, co można osiągnąć przy użyciu obiektywów o dużych przysłonach, ale nie za pomocą pierścieni pośrednich. Z kolei zdjęcia krajobrazowe wymagają szerokokątnych obiektywów oraz odpowiedniego ustawienia ostrości na dużej odległości, a nie na bardzo bliskim planie. W kontekście błędnych wyborów, istotne jest zrozumienie, że pierścienie pośrednie są narzędziem specyficznym, którego celem jest umożliwienie fotografowania małych obiektów z bliska, co wyklucza ich zastosowanie w bardziej ogólnych typach fotografii. Takie myślenie może prowadzić do wyborów sprzętowych, które nie będą odpowiadały potrzebom danej sytuacji fotograficznej, a tym samym ograniczą możliwości uzyskania zamierzonych efektów wizualnych.

Pytanie 10

Określ temperaturę barwową źródeł światła użytych na planie zdjęciowym, jeżeli fotograf ustawił balans bieli aparatu na światło słoneczne?

A. 2000 K
B. 5500 K
C. 2800 K
D. 3200 K
Temperatura barwowa 5500 K to taki standard, który najlepiej oddaje światło słoneczne w ciągu dnia. Dzięki temu, jak ustawisz balans bieli w aparacie, kolory na zdjęciach będą wyglądały bardzo naturalnie. To jest naprawdę ważne, bo kto by chciał mieć jakieś dziwne odcienie na zdjęciach? Używając 5500 K, neutralizujesz te niechciane kolory, które mogą się pojawić przy różnych źródłach światła, jak żarówki czy świetlówki. Fotografowie chętnie korzystają z tego ustawienia na zewnątrz, zwłaszcza w słoneczne dni, bo kolory są wtedy żywe i piękne. Jak już na przykład pracujesz w studiu i masz różne źródła światła, to też łatwiej jest to wszystko zgrać, bo niektóre lampy, jak LED czy błyskowe, mają swoją temperaturę barwową. Odpowiednie ustawienie balansu bieli daje spójność kolorystyczną w serii zdjęć, co jest mega ważne, gdy robisz coś profesjonalnego.

Pytanie 11

Na ilustracji przedstawiono zastosowanie filtra

Ilustracja do pytania
A. solaryzacja.
B. wyostrzenie.
C. usuwanie przeplotu.
D. redukcja szumów.
Patrząc na grafikę po prawej stronie, łatwo zauważyć, że typowe efekty wyostrzania czy redukcji szumów są zupełnie inne. Wyostrzanie odpowiada głównie za uwydatnienie krawędzi i drobnych szczegółów, dzięki czemu obraz wygląda na bardziej ostry, detale stają się wyraźniejsze, ale nie zmieniają się relacje jasności ani kolorystyka w tak drastyczny sposób. Redukcja szumów z kolei polega na wygładzaniu powierzchni, usuwaniu drobnych, losowych zakłóceń – efekt końcowy to obraz bardziej gładki, czasem nawet lekko rozmyty, ale kolory pozostają naturalne, a całość wygląda po prostu mniej „ziarniście”. Usuwanie przeplotu (deinterlacing) dotyczy przede wszystkim materiałów wideo, które były nagrywane z przeplotem (na przykład w starszych standardach telewizyjnych) – polega na zamianie obrazu złożonego z naprzemiennych linii na pełne klatki, nie zmienia jednak charakteru barw ani nie generuje efektów graficznych takich jak te widoczne na zdjęciu. Wielu początkujących myli czasem efekty typu negatyw czy solaryzacja z redukcją szumów lub wyostrzaniem, patrząc tylko na „dziwność” obrazu, ale kluczowa różnica tkwi w obróbce tonalnej. Solaryzacja polega na częściowej inwersji jasności, przez co obraz zyskuje zupełnie nowy, abstrakcyjny charakter i to jest jej znakiem rozpoznawczym. W profesjonalnych środowiskach przyjmuje się, żeby wyostrzania i redukcji szumów używać z umiarem, bez przesadnych efektów, a solaryzacja służy raczej celom artystycznym lub eksperymentalnym, co idealnie potwierdza to konkretne zdjęcie. Ważne jest, by odróżniać te procesy, bo każdy z nich ma inne zastosowanie i wpływa na inne aspekty obrazu.

Pytanie 12

Który program jest przeznaczony do obróbki grafiki wektorowej?

A. Corel Photo-Paint
B. Adobe Photoshop
C. Corel Draw
D. Gimp
Niektóre programy graficzne bywają mylone ze sobą, zwłaszcza jeśli ktoś dopiero zaczyna przygodę z projektowaniem. Na przykład Gimp czy Adobe Photoshop to przede wszystkim narzędzia do obróbki grafiki rastrowej, czyli takiej, która bazuje na pikselach. I tutaj tkwi podstawowy problem — grafika rastrowa nie nadaje się do skalowania bez utraty jakości, więc jak ktoś chce zaprojektować np. logo, które będzie drukowane zarówno na długopisie, jak i na wielkim banerze, to rastrowe podejście po prostu się nie sprawdzi. Często spotykam się z przekonaniem, że skoro Photoshop jest taki potężny, to nada się do wszystkiego — niestety, nie w przypadku wektorów. Podobnie Gimp, mimo że jest darmowy i popularny, nie umożliwia wygodnej pracy na krzywych Béziera czy dużych ilustracjach wektorowych. Corel Photo-Paint również działa głównie na obrazie rastrowym, to właściwie odpowiednik Photoshopa w pakiecie Corela, a nie narzędzie wektorowe. Często spotykanym błędem jest też myślenie, że wszystkie programy graficzne „robią to samo”, a to nie do końca prawda — branża wyraźnie rozdziela narzędzia do grafiki rastrowej i wektorowej, bo mają inne zastosowania, inne techniki pracy i inne efekty końcowe. W praktyce, jeśli projektujesz coś, co ma być skalowane lub wycinane na ploterze (np. naklejki, szyldy, grawer), tylko programy wektorowe takie jak Corel Draw czy Illustrator mają sens. Warto o tym pamiętać, bo wybór złego narzędzia na etapie projektu może popsuć całą robotę i utrudnić druk czy współpracę z innymi specjalistami. Takie błędy zdarzają się nawet doświadczonym grafikom, zwłaszcza jeśli na co dzień siedzą głównie w Photoshopie.

Pytanie 13

Metoda naświetlania zwana HDR (High Dynamic Range) polega na

A. zmniejszaniu kontrastu sceny poprzez użycie filtrów polaryzacyjnych
B. zwiększaniu czułości matrycy powyżej nominalnej wartości ISO
C. łączeniu kilku zdjęć o różnej ekspozycji w jedno o rozszerzonej rozpiętości tonalnej
D. zastosowaniu specjalnych obiektywów z wysokim współczynnikiem transmisji światła
Istnieje wiele nieporozumień dotyczących technik stosowanych w fotografii, które mogą prowadzić do błędnych odpowiedzi. Pierwsza z tych nieprawidłowości dotyczy zmniejszania kontrastu sceny przy pomocy filtrów polaryzacyjnych. Choć filtry te mają swoje zastosowanie, przede wszystkim do redukcji odblasków i poprawy nasycenia kolorów, nie mają one związku z techniką HDR. Zamiast tego, ich zadaniem jest kontrolowanie efektów świetlnych na pojedynczym zdjęciu, a nie łączenie wielu ujęć w jeden obraz. Kolejna niewłaściwa koncepcja dotyczy zwiększania czułości matrycy powyżej nominalnej wartości ISO. Zwiększenie ISO prowadzi do wyższej czułości na światło, ale także wprowadza szumy, co negatywnie wpływa na jakość zdjęcia. Technika HDR nie jest w żaden sposób związana z modyfikowaniem wartości ISO, lecz z umiejętnością łączenia różnych ekspozycji, by uzyskać lepszy efekt końcowy. Wreszcie, zastosowanie specjalnych obiektywów z wysokim współczynnikiem transmisji światła nie ma związku z HDR, ponieważ technika ta koncentruje się na cyfrowej obróbce zdjęć, a nie na sprzęcie optycznym. Ważne jest, aby zrozumieć, że HDR to nie tylko technika, ale również filozofia uchwycenia rzeczywistości w jej pełnym zakresie tonalnym, co jest nieosiągalne za pomocą metod, które koncentrują się na jednorazowej ekspozycji lub wpływie na parametry techniczne aparatu.

Pytanie 14

W trakcie kopiowania metodą subtraktywną barwnego negatywu na wzornik barwnego pozytywu uzyskano dominację purpurową. Aby zlikwidować tę dominację, konieczne jest użycie filtru

A. purpurowego o wyższej gęstości optycznej
B. niebiesko-zielonego o wyższej gęstości optycznej
C. purpurowego o niższej gęstości optycznej
D. żółtego o niższej gęstości optycznej
Wybór filtra purpurowego o mniejszej gęstości optycznej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ponieważ jego zdolność do absorpcji światła będzie niewystarczająca. Filtry o niższej gęstości optycznej, choć mogą wprowadzać pewne zmiany w barwie, nie będą w stanie skutecznie zredukować intensywności dominującej purpury. W efekcie, barwa ta może pozostać nasycona lub nawet się nasilić, co jest sprzeczne z zamierzonym efektem. Zastosowanie filtra żółtego o mniejszej gęstości optycznej również nie jest odpowiednie, ponieważ mimo że żółty jest kolorem komplementarnym do purpury, jego niewystarczająca absorpcja nie zrównoważy dominacji purpurowej. Z kolei filtr purpurowy o większej gęstości optycznej, jako jedyny, jest w stanie skutecznie wchłonąć nadmiar purpury, co jest zgodne z zasadami modelu subtraktywnego, w którym kolory mieszają się poprzez absorpcję. Wreszcie, stosowanie niebiesko-zielonego filtra o większej gęstości optycznej w tym kontekście jest mylnym podejściem, ponieważ nie neutralizuje purpury efektywnie. Niebiesko-zielony nie jest kolorem komplementarnym do purpury, a jego użycie prowadzi do wprowadzenia dodatkowych zniekształceń kolorystycznych, co jest częstym błędem w praktyce fotograficznej i graficznej.

Pytanie 15

Technika focus stacking w fotografii makro służy do

A. zwiększenia głębi ostrości poprzez łączenie wielu zdjęć
B. uzyskania większego powiększenia obiektu
C. redukcji zniekształceń optycznych obiektywu
D. zmniejszenia efektu drgań aparatu
Wybór odpowiedzi, że technika focus stacking służy do uzyskania większego powiększenia obiektu, jest nieprecyzyjny i wprowadza w błąd. Fokusowanie na powiększeniu obiektów w fotografii makro często prowadzi do pomijania istotnego aspektu, jakim jest głębia ostrości. Co prawda, powiększenie jest ważnym elementem, ale focus stacking nie zmienia skali obiektu na zdjęciu. Technika ta koncentruje się na łączeniu zdjęć z różnymi ustawieniami ostrości, co pozwala na uzyskanie zdjęcia, w którym wiele warstw obiektu jest ostro przedstawionych. Zatem, pojęcie, że focus stacking zwiększa powiększenie, jest mylące. Kolejna niepoprawna koncepcja dotyczy redukcji zniekształceń optycznych obiektywu. Chociaż odpowiednia technika i sprzęt mogą minimalizować zniekształcenia, focus stacking sam w sobie nie jest metodą ich redukcji. Zniekształcenia optyczne są efektem konstrukcji obiektywu i mogą być korygowane na etapie obróbki, jednak sama technika łączenia obrazów nie ma na to bezpośredniego wpływu. W kontekście drgań aparatu, wykorzystanie focus stacking nie jest odpowiedzią na problem stabilności. Aby zminimalizować efekt drgań, fotograf powinien korzystać z statywu lub z innych technik, takich jak stabilizacja obrazu. To pokazuje, że zrozumienie techniki focus stacking i jej rzeczywistych zastosowań jest kluczem do skutecznej fotografii makro.

Pytanie 16

Do uzyskania efektu głębi ostrości większej niż wynika z maksymalnej liczby przysłony obiektywu należy zastosować

A. Focus stacking.
B. High Dynamic Range.
C. Manual Focus.
D. Bracketing ekspozycji.
W tym zadaniu łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że wystarczy „jakoś inaczej ustawić ostrość” albo użyć modnie brzmiącej funkcji z menu aparatu. Żeby zwiększyć głębię ostrości ponad to, co daje maksymalna liczba przysłony obiektywu, nie wystarczy samo ręczne ostrzenie. Manual Focus pozwala jedynie świadomie wybrać, na co ustawiamy ostrość, ale nie zmienia fizycznych właściwości układu optycznego: ogniskowej, przysłony i odległości od obiektu. Możemy ostrzyć dokładniej, możemy przesunąć płaszczyznę ostrości, ale zakres głębi ostrości pozostaje taki sam dla danych parametrów ekspozycji. Podobnie mylące bywa skojarzenie z HDR. High Dynamic Range to technika łączenia kilku ekspozycji o różnej jasności, aby zwiększyć rozpiętość tonalną zdjęcia – odzyskać szczegóły w cieniach i światłach. HDR w ogóle nie ingeruje w głębię ostrości, dotyczy wyłącznie jasności i kontrastu sceny. Często osoby zaczynające przygodę z fotografią wrzucają do jednego worka wszystkie zaawansowane funkcje typu „bracketing, HDR, stacking”, ale one rozwiązują zupełnie inne problemy. Bracketing ekspozycji także nie ma związku z ostrością. To po prostu seria zdjęć o różnej ekspozycji (np. -1 EV, 0 EV, +1 EV), używana do zabezpieczenia się przed złym naświetleniem albo jako materiał wejściowy do HDR. Głębia ostrości jest w tych zdjęciach identyczna, zmienia się tylko jasność. Typowy błąd polega na tym, że skoro robimy kilka zdjęć jednego kadru, to wydaje się, że „coś się poprawi” ogólnie w jakości obrazu. Tymczasem, żeby realnie zwiększyć głębię ostrości ponad możliwości jednego ujęcia, trzeba łączyć zdjęcia różniące się płaszczyzną ostrości, a nie ekspozycją czy trybem ustawiania ostrości. I właśnie to robi focus stacking, którego zabrakło w błędnych odpowiedziach.

Pytanie 17

Który kolor należy uzupełnić w drukarce, jeśli na wydruku nie pojawiły się niebieskozielone elementy obrazu?

A. Magenta
B. Blue
C. Cyan
D. Yellow
Wiele osób instynktownie wybiera blue, gdy mowa o braku niebieskozielonych elementów na wydruku. Jednak trzeba pamiętać, że w poligrafii i drukarkach dominuje model barw CMYK, gdzie nie używa się czystego niebieskiego (blue), tylko cyan, który jest odcieniem niebieskozielonym. Model RGB, gdzie występuje blue jako podstawa, stosowany jest raczej w elektronice, np. monitorach czy telewizorach, a nie w drukarkach. Odpowiedź „Magenta” też bywa myląca, bo ten kolor odpowiada za czerwono-różowe odcienie na wydruku. Jej brak powoduje zanik takich właśnie barw, nie wpływa bezpośrednio na niebieskozielone obszary. Z kolei „Yellow” służy do uzyskiwania odcieni żółtych i zielonych, ale sam w sobie nie tworzy barwy niebieskozielonej – do tego zawsze potrzebny jest cyan. Typowym błędem jest też mieszanie pojęć z palet RGB i CMYK, co zdarza się szczególnie początkującym użytkownikom drukarek. W druku nie szukamy blue, tylko cyan – to właśnie ten tusz odpowiada za turkusowe, chłodne odcienie. Z mojego doświadczenia wynika, że niektórzy sądzą, że drukarka mieszając magentę z żółtym uzyska niebieskozielony, ale to niestety nie tak działa. Cyan jest niezbędny i jego brak daje bardzo charakterystyczne, matowe, wyblakłe wydruki bez życia i głębi kolorów. Warto o tym pamiętać, bo praktyka pokazuje, że to częsty powód reklamacji wydruków, zwłaszcza przy druku zdjęć czy grafik reklamowych, gdzie odcienie turkusu i błękitu mają duże znaczenie.

Pytanie 18

Na przedstawionej fotografii zastosowano efekt dostępny w programie Adobe Photoshop o nazwie

Ilustracja do pytania
A. <i>jaskrawość</i>
B. <i>balans bieli</i>
C. <i>filtr chmury różnicowe</i>
D. <i>filtr flara obiektywu</i>
Efekt widoczny na tej fotografii to klasyczny przykład użycia filtra „flara obiektywu” w programie Adobe Photoshop. Ten filtr symuluje optyczne zjawisko polegające na rozpraszaniu się światła wewnątrz obiektywu aparatu – coś, co często pojawia się na zdjęciach wykonanych pod światło, gdy promień słońca trafia bezpośrednio w soczewki. W Photoshopie można dość swobodnie kontrolować intensywność, położenie oraz rodzaj takiej flary, co daje fotografowi lub grafikowi spore możliwości kreatywnego wzbogacenia obrazu. Moim zdaniem to bardzo fajny sposób na nadanie zdjęciu efektu realizmu, szczególnie w projektach reklamowych lub filmowych, gdzie zależy nam na uzyskaniu tzw. „filmowego looku”. W praktyce flarę stosuje się często tam, gdzie chcemy zasymulować silne źródło światła lub dodać dynamiki statycznym obrazom – przykładem mogą być plakaty filmowe, wizualizacje architektoniczne czy nawet okładki płyt. Ważne, by nie przesadzić, bo efekt jest bardzo charakterystyczny i łatwo można popaść w przesadę, co z kolei sprawia, że praca wygląda nienaturalnie. Branżowe standardy wskazują, żeby używać tego filtra z umiarem i zawsze sprawdzać, jak wpływa na odbiór całej kompozycji. Z mojego doświadczenia – jeśli dobrze dobierzesz parametry, flara potrafi mocno podkręcić klimat zdjęcia.

Pytanie 19

W programie Adobe Photoshop do modyfikacji koloru tęczówek na fotografii stosuje się funkcję

A. maska i skraplanie
B. zaznaczenie i balans koloru
C. zaznaczenie i rączka
D. maska i kontrast
Niepoprawne odpowiedzi sugerują techniki, które nie są odpowiednie do zmiany koloru oczu w Adobe Photoshop. Odpowiedzi takie jak "maska i kontrast" oraz "maska i skraplanie" wprowadzają w błąd, ponieważ maski są używane głównie do precyzyjnego ukrywania lub eksponowania części obrazu, ale same w sobie nie pozwalają na bezpośrednie zmiany kolorystyczne. Kontrast, jako technika, koncentruje się na różnicy w jasności między różnymi elementami obrazu, co nie ma związku z kolorystyką oczu. Z kolei "zaznaczenie i rączka" również nie ma sensu, ponieważ rączka jest narzędziem do przesuwania warstw, a nie do modyfikacji kolorystycznej. Często błędne wnioski wynikają z mylenia podstawowych funkcji programu. Użytkownicy mogą myśleć, że zmiana koloru wymaga jedynie prostych manipulacji, takich jak zwiększenie kontrastu, co w rzeczywistości nie wpływa na sam kolor obiektu, a jedynie na jego postrzeganą jasność. W pracy nad zdjęciami ważne jest zrozumienie, że manipulacja kolorami wymaga zastosowania narzędzi, które precyzyjnie pozwalają na selekcję obszarów oraz zmianę ich właściwości kolorystycznych. Dlatego kluczowe jest rozwijanie umiejętności z zakresu zaawansowanego zaznaczania i manipulacji kolorystycznej, co jest podstawą profesjonalnej edycji zdjęć.

Pytanie 20

Który z poniższych formatów zapisu obrazu pozwala na przechowywanie informacji o przezroczystości?

A. PCX
B. JPEG
C. PNG
D. BMP
Format PNG jest jednym z najpopularniejszych formatów zapisu obrazu, który wspiera przechowywanie informacji o przezroczystości. PNG (Portable Network Graphics) został stworzony jako ulepszenie formatu GIF, z naciskiem na lepszą jakość obrazu i większą liczbę kolorów. PNG używa bezstratnej kompresji, co oznacza, że nie traci jakości obrazu podczas zapisu. Dzięki możliwości przechowywania informacji o kanale alfa, PNG umożliwia tworzenie grafik z przezroczystymi obszarami, co jest szczególnie przydatne w projektowaniu stron internetowych czy tworzeniu grafik na potrzeby multimediów. W praktyce, jeśli chcesz nałożyć obraz na inny bez widocznej tła, PNG będzie idealnym wyborem. Jest to zgodne z najlepszymi praktykami w branży graficznej i webowej, gdzie przezroczystość i jakość obrazu są kluczowe.

Pytanie 21

Aby uzyskać efekt wyeksponowania chmur, przyciemnienia nieba oraz stworzenia burzowego klimatu w czarno-białych zdjęciach krajobrazowych, jaki filtr należy zastosować?

A. zielony
B. czerwony
C. niebieski
D. szary
Jeśli chodzi o uzyskiwanie lepszego efektu z chmurami i przyciemnieniem nieba w czarno-białych zdjęciach, używanie filtrów niebieskich czy zielonych nie daje dobrego rezultatu. Na przykład, filtr niebieski raczej osłabia kontrast między niebem a chmurami, co skutkuje płaskim obrazem. Chmury stają się mniej wyraziste, a niebo nie wygląda już dramatycznie. Filtr zielony, który zazwyczaj jest dla podkreślenia zieleni, też tutaj się nie sprawdzi, bo sprawia, że i niebo, i chmury będą mniej widoczne. Użycie filtru czerwonego to standardowe posunięcie, które pomaga w lepszym oddzieleniu tonów. Czasami ludzie mylą efekty kolorystyczne i nie zdają sobie sprawy, że właściwy filtr powinien akcentować te detale, które są kluczowe dla udanego przedstawienia krajobrazu. Trzeba zrozumieć, jak kolory wpływają na tonację zdjęcia, żeby uzyskać satysfakcjonujące wyniki w czarno-białej fotografii krajobrazowej.

Pytanie 22

Którego z wymienionych przedmiotów należy użyć do czyszczenia powierzchni monitora LCD z kurzu, plamek i tłuszczów?

A. Ręcznika papierowego.
B. Gąbki.
C. Chusteczki higienicznej.
D. Ściereczki z mikrofibry.
Ściereczka z mikrofibry to zdecydowanie najlepszy wybór do czyszczenia monitorów LCD, zarówno jeśli chodzi o usuwanie kurzu, jak i plam czy tłuszczów. Mikrofibra jest niezwykle delikatnym materiałem, który nie pozostawia zarysowań nawet na bardzo wrażliwych powierzchniach, a przy tym świetnie zbiera kurz i drobinki bez konieczności mocnego pocierania. Z mojego doświadczenia wynika, że większość producentów monitorów, np. Dell, LG czy Samsung, wyraźnie zaznacza w instrukcjach, żeby korzystać właśnie z mikrofibry. To taka branżowa podstawa – w serwisach sprzętu komputerowego praktycznie zawsze spotkasz się z mikrofibrą. Co ciekawe, samą ściereczką suchą można usunąć kurz i delikatne zabrudzenia, a do większych plam warto ją lekko zwilżyć wodą destylowaną lub specjalnym płynem do ekranów (ważne: nigdy nie spryskuj bezpośrednio ekranu!). Ściereczki z mikrofibry są wielorazowe, łatwo je wyprać i nie pozostawiają włókien. Zdecydowanie nie poleca się szorstkich czy papierowych materiałów, bo mogą uszkodzić powłokę antyodblaskową monitora. W praktyce – jeśli dbasz o sprzęt, zawsze miej gdzieś pod ręką mikrofibrę.

Pytanie 23

Aby zredukować drgania aparatu fotograficznego podczas długiego naświetlania, używa się

A. statecznik.
B. blendę.
C. mieszek.
D. monopod.
Choć wszystkie wymienione opcje mogą wpływać na jakość zdjęć, tylko monopod skutecznie eliminuje drgania aparatu w kontekście długich czasów naświetlania. Statecznik, który jest często używany w filmowaniu, ma na celu stabilizację ruchomych ujęć, a nie statycznych fotografii. Jego konstrukcja jest bardziej skomplikowana i nie zawsze nadaje się do statycznych sytuacji, gdzie kluczowe jest sztywne wsparcie aparatu. Blenda jest narzędziem używanym do kontrolowania światła wpadającego na obiekt, co może poprawić jakość zdjęcia, ale nie wpływa na drgania aparatu. Używanie blendy podczas długich naświetleń nie rozwiązuje problemu stabilności, co może prowadzić do poruszenia obrazu. Mieszek, z kolei, jest akcesorium stosowanym głównie w fotografii makro i nie ma zastosowania w eliminacji drgań. Może być użyty do regulacji odległości między obiektywem a matrycą, ale nie zapewnia stabilności aparatu. Kluczowym błędem myślowym jest mylenie zastosowania odpowiednich akcesoriów w kontekście różnych technik fotograficznych. Każde z wymienionych narzędzi ma swoją specyfikę i zastosowanie, jednak tylko monopod spełnia wymogi stabilności i wsparcia w przypadku długich czasów naświetlania.

Pytanie 24

Zarejestrowanie obrazu z dużymi zniekształceniami wynikającymi z dystorsji, gdy kąt widzenia wynosi 180° możliwe jest przy zastosowaniu obiektywu

A. rybie oko.
B. portretowego.
C. szerokokątnego.
D. długoogniskowego.
Obiektyw typu „rybie oko” to sprzęt, który dosłownie zmienia sposób patrzenia na świat przez aparat, dosłownie i w przenośni. Jego bardzo szeroki kąt widzenia, często właśnie sięgający 180°, powoduje powstawanie charakterystycznych, mocnych zniekształceń geometrycznych – zwłaszcza na brzegach kadru. To zjawisko nazywane jest dystorsją beczkowatą i jest cechą, nie wadą, tego typu obiektywów. W praktyce, obiektywy „rybie oko” są wykorzystywane tam, gdzie zależy nam na niezwykłym efekcie wizualnym – np. w fotografii sportowej, ekstremalnej, przy kręceniu nietypowych ujęć wideo czy w astrofotografii. Moim zdaniem, fajnie sprawdzają się też do zdjęć wnętrz albo krajobrazów, żeby pokazać jak najwięcej otoczenia, chociaż wiadomo – nie do każdego zastosowania się nadają, bo zniekształcenia potrafią być przytłaczające. W branży przyjęło się, że stosowanie obiektywów typu „rybie oko” to świadomy wybór twórczy, a nie przypadek. Warto pamiętać, że standardowe, szerokokątne obiektywy, nawet bardzo szerokie, nie dają aż takiego efektu dystorsji. Taki obiektyw to dobry sposób, żeby poeksperymentować i przełamać rutynę w fotografowaniu. Widać wyraźnie, że to rozwiązanie ma swoje konkretne, rozpoznawalne miejsce w arsenale fotografa, zgodnie z praktykami i podręcznikami tej branży.

Pytanie 25

Wskaż typ aparatu, w którym nie ustawia się ostrości na matówce?

A. Lustrzanka małoobrazkowa
B. Aparat wielkoformatowy
C. Aparat średnioformatowy
D. Aparat dalmierzowy
Lustrzanka średnioformatowa, lustrzanka małoobrazkowa oraz aparat wielkoformatowy są aparatami, które w większości opierają się na analogowym systemie optycznym z matówką, co oznacza, że użytkownik musi ustawić ostrość na podstawie wyświetlanego obrazu na matówce. W przypadku lustrzanek, ostrość jest kontrolowana poprzez lustro odbijające obraz z obiektywu na matówkę, co umożliwia fotografowi wizualizację i precyzyjne dostosowanie ostrości. W lustrzankach średnioformatowych i małoobrazkowych użycie matówki jest standardem, który pozwala na analizy i ustawienia ostrości w trybie live view. Aparat wielkoformatowy z kolei, posiada dużą matówkę, na której wyraźnie widoczny jest cały kadr, co również pozwala na precyzyjne ustalenie punktu ostrości. Typowym błędem myślowym w tym kontekście jest mylenie różnych systemów ostrości, które funkcjonują w różnych typach aparatów. Warto także zauważyć, że aparaty dalmierzowe, mimo że nie są tak popularne jak lustrzanki, oferują unikalne doświadczenie fotograficzne oraz precyzję, której często brakuje w modelach z matówką. Zrozumienie różnic pomiędzy tymi systemami jest kluczowe dla prawidłowego wyboru sprzętu fotograficznego oraz osiągnięcia zamierzonych efektów artystycznych.

Pytanie 26

W których formatach można zarchiwizować obrazy z zachowaniem warstw?

A. TIFF, PDF, PSD
B. JPEG, PDF, PSD
C. PNG, BMP, GIF
D. PNG, PDF, PSD
Wiele osób kieruje się popularnością danego formatu przy wyborze sposobu archiwizacji plików graficznych, ale niestety nie zawsze idzie to w parze z zachowaniem warstw. JPEG, mimo że jest jednym z najczęściej stosowanych formatów w codziennym użytkowaniu, nie obsługuje warstw – jest formatem stratnym i wszystko łączy w jeden płaski obraz. Podobnie PNG, mimo swoich zalet przy przezroczystościach i kompresji bezstratnej, strukturalnie nie oferuje wsparcia dla warstw. BMP i GIF to już dość przestarzałe rozwiązania, ograniczone głównie do prostych grafik lub animacji (w przypadku GIF-a), ale obsługa warstw w tych formatach to raczej mit niż rzeczywistość. Z kolei PDF i PSD to formaty stricte projektowe – PDF potrafi zachować warstwy, szczególnie w wersjach zapisywanych przez programy graficzne, a PSD jest standardem przy wymianie między profesjonalistami. TIFF bywa czasem niedoceniany, ale stosunkowo często wykorzystywany w archiwum, zwłaszcza przy materiałach do druku i pracach wymagających wysokiej jakości obrazu. Częstym błędem jest założenie, że jeśli format jest popularny lub „ładnie wygląda”, to na pewno zachowa układ projektu – niestety, warstwy to funkcja wyłącznie niektórych plików, które faktycznie wspierają zaawansowaną edycję. Dobierając format do archiwizacji, warto pamiętać o tych ograniczeniach, żeby nie zaskoczyć się podczas próby edycji po kilku miesiącach czy latach.

Pytanie 27

Jakiego koloru tło powinno być użyte, aby osiągnąć maksymalną różnicę w jasności na kolorowym obrazie między tłem a fotografowanym czerwonym jabłkiem?

A. Białe
B. Niebieskie
C. Zielone
D. Purpurowe
Białe tło zapewnia najwyższy kontrast jasności w przypadku fotografowania czerwonego jabłka. Jest to związane z naturą percepcji kolorów i ich jasności. Białe tło odbija większość światła, co sprawia, że czerwień jabłka wydaje się bardziej intensywna i wyraźna. W kontekście teorii kolorów, biel jest kombinacją wszystkich kolorów widzialnych, a czerwony, będąc kolorem o wysokiej długości fali, zyskuje na wyrazistości w zestawieniu z jasnym tłem. W praktyce, fotografowie często wykorzystują białe tło do podkreślenia kolorów obiektów, co jest standardową techniką w fotografii produktowej i portretowej. Warto również zauważyć, że białe tło dobrze współpracuje z oświetleniem naturalnym oraz sztucznym, co pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazu. Przykłady zastosowania tej zasady można znaleźć w reklamach, gdzie intensywne kolory produktów są umieszczane na jasnym tle, aby przyciągnąć uwagę klientów.

Pytanie 28

Podczas robienia zdjęcia aparatem lustrzanym cyfrowym przy użyciu lamp halogenowych, jaką temperaturę barwową należy ustawić dla balansu bieli?

A. 5600K
B. 1800K
C. 10000K
D. 3200K
Ustawienie balansu bieli na wartość 3200K jest odpowiednie, gdy korzystamy z lamp halogenowych, które emitują światło o ciepłej barwie. Lampy halogenowe emitują światło z temperaturą barwową zbliżoną właśnie do 3200K, co oznacza, że ich światło jest znacznie cieplejsze niż światło dzienne (około 5600K). Właściwe ustawienie balansu bieli pozwala na uzyskanie naturalnych kolorów na zdjęciach, eliminując niepożądane odcienie. Przykładowo, jeśli nie ustawimy balansu bieli odpowiednio do źródła światła, nasze zdjęcia mogą mieć żółtawy lub pomarańczowy odcień, co jest efektem dominacji ciepłych tonów w oświetleniu. Użytkownicy lustrzanek cyfrowych powinni stosować precyzyjne ustawienia balansu bieli w zależności od warunków oświetleniowych, co jest kluczowe dla profesjonalnych wyników. Warto również zauważyć, że w sytuacjach, gdy fotografujemy w różnych warunkach oświetleniowych, użycie funkcji manualnego ustawiania balansu bieli może przynieść jeszcze lepsze rezultaty, umożliwiając dostosowanie do konkretnego źródła światła.

Pytanie 29

W profesjonalnym procesie modelowania 3D na podstawie fotografii metoda Structure from Motion (SfM) wykorzystuje

A. technologię skanowania laserowego połączoną z fotografią
B. specjalny system oświetlenia strukturalnego z projektorem wzorów
C. technikę fotografowania z ruchomym źródłem światła
D. serię zdjęć wykonanych z różnych punktów widzenia do rekonstrukcji geometrii obiektu
W analizowanej odpowiedzi można zauważyć kilka nieporozumień związanych z metodą modelowania 3D. Przede wszystkim, techniki takie jak skanowanie laserowe połączone z fotografią, czy systemy oświetlenia strukturalnego, są to zupełnie różne podejścia do pozyskiwania danych przestrzennych. Skanowanie laserowe jest techniką, która polega na skanowaniu obiektów laserem i zbieraniu danych na temat ich kształtu oraz wymiarów, co różni się od SfM, które opiera się na analizie zdjęć. Oświetlenie strukturalne, z kolei, angażuje projektory do wyświetlania wzorów na obiektach, co pozwala na pomiar ich deformacji i głębokości, ale nie jest to metoda, która bazuje na sekwencji zdjęć z różnych kątów. Również technika fotografowania z ruchomym źródłem światła nie jest związana z SfM; ta metoda koncentruje się na oświetleniu obiektu, a nie na jego rekonstrukcji poprzez analizę wielokątnych obrazów z różnych perspektyw. Dlatego kluczowym błędem jest mylenie tych różnych technik i ich zastosowań. Warto zrozumieć, że SfM wymaga zbioru zdjęć z różnych punktów widzenia, a nie żadnej dodatkowej technologii skanowania czy oświetlenia, co jest podstawą jej efektywności i precyzji w tworzeniu modeli 3D.

Pytanie 30

Jakim obiektywem najkorzystniej wykonać zdjęcie architektury bez konieczności oddalania się od obiektu?

A. Standardowym.
B. Szerokokątnym.
C. Makro.
D. Fotogrametrycznym.
Często można spotkać się z błędnym założeniem, że do fotografii architektury wystarczy standardowy obiektyw albo nawet makro. Tymczasem oba te wybory mają swoje poważne ograniczenia. Obiektyw makro jest tak naprawdę wyspecjalizowany do fotografowania bardzo małych przedmiotów z bliska i charakteryzuje się dużym powiększeniem oraz niewielką głębią ostrości, co zupełnie nie sprawdza się w fotografii dużych obiektów, takich jak budynki. W przypadku standardowych obiektywów, które zwykle mają ogniskową 35–50 mm na pełnej klatce, problemem jest zbyt wąskie pole widzenia. Stając blisko dużego budynku czy w ciasnym wnętrzu, po prostu nie obejmiesz całego obiektu w kadrze, a nie zawsze można się oddalić. To prowadzi do konieczności robienia kilku zdjęć i składania panoram, ale to nie zawsze się sprawdza i jest czasochłonne. Z kolei obiektyw fotogrametryczny, choć może wydawać się brzmieć profesjonalnie, to w praktyce to pojęcie bardziej związane z pomiarami geodezyjnymi i naukowymi zastosowaniami, a nie z artystyczną fotografią architektury. W fotografii architektonicznej – takiej jak ją rozumie większość branży – szerokokątne obiektywy są zalecane, bo pozwalają uchwycić całość bryły, detale elewacji czy rozległe wnętrza bez konieczności cofania się na dużą odległość. To jest po prostu sprawdzone rozwiązanie, zalecane przez praktycznie wszystkie podręczniki fotografii architektury. Pomylenie przeznaczenia obiektywów wynika często z braku praktycznego doświadczenia lub zbyt ogólnego podejścia do tematu. Dlatego tak ważne jest, żeby dobierać sprzęt konkretnie pod kątem rodzaju fotografii, bo tylko wtedy można uzyskać oczekiwany efekt bez kompromisów technicznych.

Pytanie 31

Sekwencja z rosnącymi wartościami numerycznymi dla każdego korpusu obiektywu wskazuje na liczbę

A. powłok przeciwodblaskowych na soczewkach
B. soczewek asferycznych
C. przysłony
D. soczewek w obiektywie
Wybór soczewek asferycznych, powłok przeciwodblaskowych czy liczby soczewek w obiektywie jest związany z różnymi aspektami konstrukcji optycznej, lecz nie odnosi się bezpośrednio do kwestii przysłony. Soczewki asferyczne są zaprojektowane w celu minimalizacji zniekształceń optycznych oraz aberracji sferycznych, co poprawia jakość obrazu. Zastosowanie takich soczewek w obiektywie pozwala na uzyskanie lepszej ostrości, zwłaszcza na brzegach kadru. Powłoki przeciwodblaskowe mają na celu zredukowanie odbić światła, co skutkuje lepszym odwzorowaniem kolorów oraz kontrastem. W przypadku fotografii, szczególnie w jasnym świetle, mogą one znacząco poprawić jakość zdjęć. Liczba soczewek w obiektywie determinuje jego złożoność oraz zdolność do produkcji obrazu o odpowiedniej jakości, ale nie powiązana jest bezpośrednio z regulacją światła. Typowym błędem jest mylenie pojęć między konstrukcją optyczną a parametrami przysłony. Użytkownicy często koncentrują się na specyfikacji soczewek i powłok, nie zauważając, że to przysłona jest kluczowym elementem wpływającym na ekspozycję i głębię ostrości. Znajomość zasad działania przysłony oraz jej wpływu na fotografię jest niezbędna do optymalizacji wyników i osiągnięcia zamierzonych efektów artystycznych.

Pytanie 32

Jakie formaty należy wybrać do zapisu skanowanych obrazów, które będą publikowane w internecie?

A. PSD i JPEG
B. GIF i PSD
C. PNG i TIFF
D. PNG i JPEG
Wybór formatów takich jak TIFF, PSD lub GIF jest nieodpowiedni do publikacji zdjęć w internecie z kilku istotnych powodów. Format TIFF (Tagged Image File Format) jest najczęściej stosowany w profesjonalnej fotoprintingu oraz archiwizacji obrazów, ponieważ oferuje najwyższą jakość z bezstratną kompresją, jednak generuje bardzo duże pliki, co czyni go niepraktycznym dla zastosowań internetowych, gdzie czas ładowania strony jest kluczowy. Użytkownicy internetu oczekują szybkiego dostępu do treści, a duże pliki TIFF mogą znacząco wydłużać czas ładowania. Z kolei format PSD (Photoshop Document) jest specyficzny dla oprogramowania Adobe Photoshop i nie jest uniwersalnie obsługiwany przez przeglądarki internetowe. Jego użycie w sieci jest ograniczone, a dodatkowo format ten przechowuje warstwy, co nie ma sensu w kontekście publikacji, gdzie wymagane jest uproszczenie obrazu do jednego poziomu. Gdy zaś chodzi o format GIF (Graphics Interchange Format), chociaż jest popularny do animacji i prostych grafik, nie sprawdza się w przypadku skanowanych zdjęć, ponieważ ogranicza paletę kolorów do 256 odcieni, co negatywnie wpływa na jakość zdjęć o bogatej kolorystyce. Często błędem jest myślenie, że wyższa jakość oznacza konieczność użycia formatów bezstratnych, podczas gdy w praktyce kluczowym aspektem jest balans między jakością a szybkością ładowania, co można osiągnąć stosując PNG i JPEG.

Pytanie 33

Licencja, która pozwala licencjobiorcy na korzystanie z praw w takim samym zakresie jak licencjodawcy, określana jest jako licencja

A. ograniczona.
B. niewyłączna.
C. wyłączna.
D. pełna.
Zagadnienie zakresu licencji to temat, który często wywołuje nieporozumienia, szczególnie gdy myli się pojęcia wyłączności i pełności. Licencja wyłączna – choć brzmi kusząco i daje silne uprawnienia – nie oznacza automatycznie, że licencjobiorca może korzystać z praw w takim samym zakresie jak licencjodawca. Wyłączność tutaj sprowadza się przede wszystkim do tego, że tylko jeden podmiot (licencjobiorca) ma prawo korzystać z określonych uprawnień, ale ich rzeczywisty zakres może być mocno ograniczony przez umowę – nie zawsze są to pełne prawa. To częsty błąd myślenia: utożsamianie wyłączności z pełnością praw. Licencja ograniczona natomiast to typ licencji, gdzie zakres uprawnień licencjobiorcy jest jasno zawężony – np. tylko do określonego terytorium, sposobu wykorzystania czy czasu. Nie ma tu mowy o równoważności uprawnień z licencjodawcą. Z mojego doświadczenia ograniczone licencje pojawiają się najczęściej, bo dają licencjodawcy większą kontrolę nad utworem. Z kolei licencja niewyłączna oznacza, że licencjodawca może udzielać tej samej licencji wielu podmiotom jednocześnie, co oczywiście też nie przekłada się na pełny zakres uprawnień – licencjobiorca korzysta z utworu obok innych, zwykle z wąskim zakresem praw. W praktyce wiele osób myli właśnie licencję pełną z wyłączną lub ograniczoną, nie zauważając, że kluczowa jest tutaj definicja zakresu uprawnień, a nie wyłączności czy liczby beneficjentów. Warto pamiętać, że w umowach szczegółowe zapisy decydują o tym, jak szeroko można korzystać z licencjonowanego rozwiązania – nie sugerować się samą nazwą. Dobre praktyki branżowe zalecają zawsze dokładne analizowanie treści licencji, żeby uniknąć nieporozumień, szczególnie w projektach informatycznych czy kreatywnych.

Pytanie 34

Utworzenie zdjęcia panoramicznego, fotografii w technice HDR oraz wykonanie stykówki i animacji możliwe jest w programie

A. Paint.
B. Adobe Lightroom.
C. Adobe Photoshop.
D. Gimp.
Adobe Photoshop to zdecydowanie najbardziej wszechstronny program z wymienionych, jeśli chodzi o zaawansowaną edycję i obróbkę fotografii. Pozwala nie tylko na podstawową korekcję zdjęć, ale umożliwia także tworzenie panoram przez automatyczne łączenie kilku fotografii w jeden szeroki obraz. Funkcja Photomerge działa tu naprawdę sprawnie, nawet przy zdjęciach z drobnymi różnicami ekspozycji. Co więcej, Photoshop świetnie radzi sobie z tworzeniem zdjęć HDR, czyli takich o wysokiej rozpiętości tonalnej – można tu połączyć kilka ekspozycji, by uzyskać obraz o dużo lepszych detalach zarówno w cieniach, jak i światłach. Do tego dochodzi stykówka (czyli tzw. contact sheet), którą da się automatycznie wygenerować z wielu plików – bardzo przydatne, jeśli chce się szybko przejrzeć rezultaty sesji zdjęciowej. Nie można też zapomnieć o tworzeniu animacji, bo Photoshop obsługuje zarówno animowane GIF-y, jak i bardziej rozbudowane sekwencje klatkowe. W branży graficznej, reklamowej czy fotograficznej to taki standardowy kombajn – trudno znaleźć profesjonalistę, który nie miałby z nim styczności. Takie zintegrowane środowisko pracy naprawdę przyspiesza realizację nawet skomplikowanych pomysłów, więc jeśli ktoś chce rozwijać się w fotografii cyfrowej czy grafice, Photoshop to praktycznie niezbędne narzędzie. Moim zdaniem warto zainwestować czas w naukę tego programu, bo te wszystkie funkcje są mocno rozbudowane i pozwalają osiągnąć efekty, o których w innych programach można tylko pomarzyć.

Pytanie 35

Co oznacza termin temperatura barwowa w kontekście skali?

A. Kehdna
B. Celcjusza
C. Rankine'a
D. Fahrenheita
Temperatura barwowa odnosi się do jednostki miary, która jest używana w kontekście kolorystyki i spektroskopii. Odpowiedzi, które wskazują na jednostki takie jak Celsius, Rankine czy Fahrenheit, są niepoprawne, ponieważ nie są one stosowane w kontekście pomiaru temperatury barwowej. Celsius i Fahrenheit to jednostki powszechnie stosowane do pomiaru temperatury w kontekście termodynamiki, nie mające zastosowania w ocenie kolorów światła. Celsius jest używany w większości krajów do pomiaru temperatury powietrza, podczas gdy Fahrenheit jest powszechny w Stanach Zjednoczonych, ale żaden z tych systemów nie odnosi się do percepcji barw. Rankine, z kolei, jest jednostką używaną głównie w inżynierii, która łączy elementy Celsjusza i Fahrenheita, ale również jest nieadekwatna w kontekście światła i jego kolorystyki. Kluczowym błędem w myśleniu jest nieznajomość różnicy pomiędzy różnymi jednostkami a ich zastosowaniem w praktyce. W kontekście temperatury barwowej niezbędne jest użycie kelwinów, które zapewniają odpowiednią skale do pomiaru kolorów światła, co jest istotne dla wielu branż zajmujących się oświetleniem, filmowaniem, czy projektowaniem wnętrz. Zrozumienie tego zagadnienia jest niezbędne dla specjalistów pracujących z kolorami i światłem, aby mogli efektywnie dobierać źródła światła i analizować ich wpływ na postrzeganie kolorów.

Pytanie 36

Wybielanie zębów w programie Adobe Photoshop realizuje się z użyciem opcji

A. jasność, mieszanie kanałów.
B. lasso, barwy/nasycenie.
C. kontrast, posteryzacja.
D. lasso, gradient.
Wiele osób podczas retuszu zdjęć w Photoshopie szuka szybkich rozwiązań i niestety czasami wybiera narzędzia, które z pozoru wydają się skuteczne, ale nie dają pożądanych rezultatów przy wybielaniu zębów. Zastosowanie narzędzia lasso bezpośrednio razem z gradientem wcale nie daje kontroli nad kolorem czy nasyceniem, co jest kluczowe w tym procesie. Gradient jest fajny do tworzenia płynnych przejść kolorów, ale przy wybielaniu zębów najczęściej prowadzi do nienaturalnych efektów – jasne plamy albo dziwne przebarwienia pojawiają się bardzo łatwo, bo gradient nie rozróżnia takich szczegółów jak odcień żółci na zębach. Użycie kontrastu i posteryzacji też jest trochę pułapką myślową. Kontrast faktycznie wpływa na różnice między jasnymi i ciemnymi partiami zdjęcia, ale nie wybiela zębów selektywnie – podbija za to cienie i światła, co może wręcz uwydatnić niedoskonałości. Posteryzacja natomiast zgrywa ilość kolorów w obrazie do kilku poziomów, więc otrzymujemy efekt plakatowy i bardzo nienaturalny. Jasność i mieszanie kanałów brzmią ciekawie, ale w praktyce podnoszenie jasności daje tylko rozjaśnienie całości, a nie selektywną korektę żółtych tonów. Z kolei mieszanie kanałów (Channel Mixer) służy raczej do kreatywnych konwersji kolorów i np. czarno-białych zdjęć, a nie do subtelnych korekt koloru zębów. Typowym błędem jest traktowanie tych narzędzi jako uniwersalnych, podczas gdy wybielanie zębów wymaga precyzji i kontroli nad konkretnymi barwami, którą daje właśnie kombinacja lasso i barwy/nasycenia. W praktyce korzystanie z innych metod prowadzi do efektu przerysowanego albo dziwnie nienaturalnego uśmiechu, czego raczej chcemy uniknąć w profesjonalnym retuszu.

Pytanie 37

Jakim terminem określa się zmianę temperatury barwowej światła w procesie obróbki zdjęć?

A. Balans bieli
B. Saturacja
C. Kontrast
D. Ekspozycja
Saturacja, ekspozycja i kontrast to inne ważne pojęcia w obróbce zdjęć, ale żadne z nich nie odnosi się bezpośrednio do zmiany temperatury barwowej światła. Saturacja dotyczy intensywności kolorów. Zwiększenie saturacji powoduje, że kolory stają się bardziej wyraziste, co może być pożądane w przypadku chęci uzyskania bardziej żywych zdjęć. Jednakże przesadzenie z tym parametrem może prowadzić do nienaturalnego wyglądu zdjęcia. Z kolei ekspozycja to miara ilości światła, które dociera do matrycy aparatu, a jej regulacja wpływa na jasność zdjęć. Poprawne ustawienie ekspozycji jest kluczowe dla uzyskania odpowiedniej jasności i detali w zdjęciach. Kontrast natomiast odnosi się do różnicy między najjaśniejszymi a najciemniejszymi częściami obrazu. Zwiększenie kontrastu może sprawić, że zdjęcia będą wyglądały bardziej dynamicznie, ale zbyt duży kontrast może prowadzić do utraty detali w cieniach i światłach. W kontekście zmiany temperatury barwowej, te pojęcia, mimo że istotne, nie są bezpośrednio związane z problemem korekty barwowej światła. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla każdego, kto chce profesjonalnie zajmować się fotografią i obróbką zdjęć.

Pytanie 38

Aby zwiększyć kontrast pozytywu kopiowanego z negatywu o niskim kontraście należy użyć papieru

A. o gradacji miękkiej i powiększalnika bez założonych filtrów.
B. o gradacji normalnej i powiększalnika z filtrem purpurowym.
C. wielogradacyjnego i powiększalnika z filtrem purpurowym.
D. o gradacji specjalnej i powiększalnika z filtrem żółtym.
W tym zadaniu kluczowe jest zrozumienie, jak papier fotograficzny i filtry barwne w powiększalniku wpływają na kontrast odbitki. Negatyw o niskim kontraście oznacza, że różnice gęstości między jasnymi i ciemnymi partiami są niewielkie, obraz jest „płaski”, mało dynamiczny. Żeby to skorygować na etapie kopiowania, trzeba użyć kombinacji materiału i filtracji, która zwiększa kontrast, a nie go dalej osłabia lub zostawia bez większej kontroli. Papier o gradacji specjalnej kojarzy się niektórym z jakimś „mocniejszym” materiałem, ale w praktyce chodzi zwykle o nietypowe zastosowania (np. papiery litowe, dokumentacyjne itp.), a nie o standardową regulację kontrastu przy powiększaniu z klasycznego negatywu. Dodatkowo filtr żółty przy papierze wielogradacyjnym działa odwrotnie niż purpurowy – zmiękcza kontrast, czyli jeszcze bardziej spłaszcza obraz. To może się przydać przy bardzo twardym, prześwietlonym lub mocno kontrastowym negatywie, ale nie przy materiale, który już na starcie ma zbyt mały kontrast. Podobny problem pojawia się przy wyborze papieru o gradacji miękkiej. Taki papier ma z natury łagodniejszą charakterystykę tonalną, więc jeszcze bardziej ogranicza rozpiętość tonalną na odbitce. Użycie go bez filtrów może wydawać się intuicyjnie poprawne („miękki negatyw, miękki papier”), ale technicznie to błąd – efekt końcowy będzie jeszcze bardziej „mglisty”, bez głębokiej czerni i klarownych świateł. Papier o gradacji normalnej daje z kolei standardowy kontrast, który jest projektowany pod poprawnie naświetlone i wywołane negatywy. Nawet jeśli dołożymy do niego filtr purpurowy, to przy papierze stałogradacyjnym filtr nie ma takiego działania jak przy papierze wielogradacyjnym – nie zmieniamy realnie charakterystyki materiału, raczej tylko wpływamy minimalnie na balans tonalny. Typowy błąd myślowy przy tym pytaniu polega na mieszaniu pojęć: część osób utożsamia filtr purpurowy z „więcej kontrastu zawsze”, niezależnie od papieru, a inni zakładają, że sama zmiana gradacji papieru, bez zrozumienia jego typu (stałogradacyjny vs wielogradacyjny), załatwi sprawę. W nowoczesnej i klasycznej praktyce ciemniowej przy korekcji kontrastu z negatywów o różnej jakości standardem jest właśnie papier wielogradacyjny i świadome użycie filtrów – żółty do zmiękczania, purpurowy do utwardzania. Dlatego pozostałe odpowiedzi nie oddają prawidłowej, kontrolowanej metody pracy z niskokontrastowym negatywem.

Pytanie 39

W cyfrowym procesie postprodukcji określenie "clipping" oznacza

A. dodawanie efektów specjalnych do fotografii
B. usuwanie niepożądanych elementów ze zdjęcia
C. proces kadrowania obrazu do określonego formatu
D. utratę detali w prześwietlonych lub niedoświetlonych obszarach
Clipping w kontekście postprodukcji cyfrowej odnosi się do zjawiska, w którym detale obrazu są utracone w obszarach prześwietlonych lub niedoświetlonych. Kiedy wartości jasności pikseli przekraczają zakres, który może być poprawnie odwzorowany, dochodzi do ich 'ucięcia', co oznacza, że zamiast różnorodnych tonów w danym obszarze, piksele będą jedynie białe lub czarne. Przykładowo, podczas pracy z obrazem o dużym kontraście, jeśli zbyt mocno podkręcimy ekspozycję, możemy stracić szczegóły w jasnych fragmentach, jak chmurowe niebo czy refleksy. W praktyce, aby zapobiec clippingowi, warto korzystać z histogramów w programach graficznych, które pokazują rozkład jasności pikseli. Dobrym zwyczajem jest również monitorowanie i dostosowywanie poziomów ekspozycji, aby uzyskać optymalne odwzorowanie detali w całym zakresie tonalnym. W branży fotograficznej i filmowej, techniki takie jak HDR (High Dynamic Range) są stosowane, aby zminimalizować ryzyko clippingu, umożliwiając rejestrację szerszego zakresu tonalnego.

Pytanie 40

Podczas robienia zdjęć obiektów w kolorze żółtym na materiałach negatywowych o barwnej tonacji, naświetleniu podlegają jedynie warstwy

A. niebieskoczułe i czerwonoczułe
B. zielonoczułe
C. niebieskoczułe
D. zielonoczułe i czerwonoczułe
Odpowiedzi wskazujące na niebieskoczułe warstwy są nieprawidłowe, ponieważ nie biorą pod uwagę, że kolor żółty nie emituje światła niebieskiego. Barwa żółta powstaje z kombinacji światła czerwonego i zielonego, a niebieskie światło nie wpływa na naświetlenie przedmiotów o tej barwie. Z tego powodu, odpowiedzi oparte na naświetlaniu warstw niebieskoczułych są błędne. Kolejnym błędem jest sugerowanie, że tylko jedna z warstw (zielonoczułe lub czerwonoczułe) jest naświetlana, co w praktyce jest niezgodne z zasadami fizyki światła. Niezrozumienie tej kwestii prowadzi do mylnych wniosków o sposobie działania materiałów negatywowych. W fotografii, zwłaszcza w kontekście materiałów negatywowych, istotne jest, aby znać długości fal światła, które działają na różne warstwy, co pozwala na lepsze przewidywanie efektów końcowych zdjęć. Zastosowanie tej wiedzy w praktyce, na przykład w doborze odpowiednich filtrów do obiektywu, ma kluczowe znaczenie dla uzyskania pożądanych efektów wizualnych. Poznając te zasady, można uniknąć typowych błędów dotyczących reakcji materiałów na różne kolory światła.