Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 1 lutego 2026 14:15
  • Data zakończenia: 1 lutego 2026 14:33

Egzamin niezdany

Wynik: 19/40 punktów (47,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Udostępnij swój wynik
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Dzieło, w którym wyraźnie przeważają jasne tonacje, zostało stworzone w technice

A. pseudosolaryzacji
B. niskiego klucza
C. izohelii
D. wysokiego klucza
Odpowiedzi skupiające się na terminach takich jak 'niskiego klucza' czy 'pseudosolaryzacji' są wynikiem nieporozumienia związanych z użyciem terminologii związanej z tonacją i oświetleniem w sztuce. Niski klucz to technika, w której dominują ciemne tony oraz cienie, co kontrastuje z jasnym i przejrzystym stylem wysokiego klucza. Celem niskiego klucza jest często stworzenie atmosfery tajemniczości, dramatyzmu lub intensywności, co nie jest zgodne z pytaniem o dominację jasnych tonów. Z kolei pseudosolaryzacja to technika, która polega na częściowym naświetlaniu negatywu, co prowadzi do uzyskania nietypowych efektów wizualnych, ale również nie odnosi się do jasnych tonów w kontekście wysokiego klucza. Myląc te terminy, można łatwo przeoczyć kluczowe różnice w podejściu artystycznym i technicznym, co może prowadzić do błędnych interpretacji w sztuce i fotografii. Warto zwrócić uwagę na kontekst zastosowania tych technik oraz na ich potencjalny wpływ na odbiór dzieła. Zrozumienie różnic między nimi jest istotne dla właściwego stosowania tych pojęć w praktyce artystycznej.

Pytanie 2

Do wykonania studyjnych zdjęć portretowych w technice low key wskazane jest zastosowanie tła w kolorze

A. białym.
B. czarnym.
C. żółtym.
D. zielonym.
W technice low key chodzi o to, żeby uzyskać zdjęcie z przewagą ciemnych tonów i mocnymi kontrastami, a samo tło odgrywa w tym ogromną rolę. Wybierając tło białe, żółte czy zielone, nie jesteśmy w stanie uzyskać pożądanego efektu głębokiej czerni otaczającej modela – wręcz przeciwnie, takie tła będą odbijały światło i rozjaśniały całą scenę, czasem wręcz niwelując sens tej techniki. Z mojego doświadczenia wynika, że właśnie przez błędne przekonanie, iż tło może być dowolne, wiele osób uzyskuje zdjęcia bardziej przypominające high key albo klasyczne portrety studyjne, gdzie tło nie jest aż tak istotne dla nastroju kadru. Białe tło praktycznie całkowicie wyklucza uzyskanie efektu low key, bo przy najmniejszym oświetleniu staje się dominującym elementem i wprowadza niepotrzebną jasność. Żółte tło, chociaż cieplejsze, podobnie odbija światło i przeszkadza w budowaniu mrocznego klimatu, a do tego wprowadza nienaturalne zafarby kolorystyczne, które ciężko potem wyeliminować. Zielone tło natomiast jest typowym tzw. green screenem, stosowanym w filmie do wycinania postaci, a nie do kreowania nastroju – przy low key zupełnie się nie sprawdza, bo absorbuje i odbija światło w nieregularny sposób, przez co trudno uzyskać głębie cieni. Myślenie, że kolorowe tło 'ożywi' portret, to częsty błąd – tymczasem w low key chodzi o minimalizm i skupienie na świetle modelującym twarz czy ciało. To tło właśnie powinno zniknąć, a nie być widoczne. Dlatego wybierając inne niż czarne tło, tracimy kontrolę nad światłem i całym klimatem zdjęcia, a efekt końcowy nie będzie zgodny z założeniami tej techniki.

Pytanie 3

Jakie polecenie w programie Adobe Photoshop pozwala na wydobycie koloru w obszarach zdjęcia o niższym nasyceniu?

A. Jaskrawość
B. Przejrzystość
C. Ekspozycja
D. Odwróć
Jaskrawość to narzędzie w Adobe Photoshop, które umożliwia modyfikację nasycenia kolorów w obrazie, co jest szczególnie przydatne w przypadku zdjęć, które wymagają subtelnych korekt. Jaskrawość pozwala na zbalansowanie intensywności kolorów bez wprowadzania nadmiernych zmian w obszarach nasyconych. Używając tego polecenia, można poprawić wygląd zdjęć, w których niektóre kolory są stłumione lub mało widoczne, co jest typowe w przypadku zdjęć robionych w złych warunkach oświetleniowych. Przykładowo, w zdjęciach krajobrazowych, jaskrawość może pomóc w wydobyciu detali w chmurach lub w zieleni, które inaczej mogłyby wydawać się blady. W praktyce, należy zwrócić uwagę na umiar przy stosowaniu tego narzędzia, aby uniknąć nienaturalnych efektów. Używanie jaskrawości w połączeniu z innymi technikami, takimi jak krzywe czy poziomy, może znacznie podnieść jakość końcowego obrazu, zgodnie z najlepszymi praktykami w edytowaniu zdjęć.

Pytanie 4

Ile bitów głębi ma obraz w systemie RGB, który dysponuje 16,7 milionami kolorów?

A. 24 bit/piksel
B. 16 bit/piksel
C. 32 bit/piksel
D. 8 bit/piksel
Odpowiedź 24 bit/piksel jest poprawna, ponieważ obraz w trybie RGB składa się z trzech podstawowych kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Każdy z tych kolorów jest reprezentowany przez 8 bitów, co daje łącznie 24 bity na piksel. Taki format pozwala na uzyskanie 16,7 miliona różnych kolorów (2^24 = 16,777,216), co jest standardem w grafice komputerowej dla wielu aplikacji, w tym gier, fotografii cyfrowej i projektowania. Zastosowanie tego standardu zapewnia dużą głębię kolorów oraz odpowiednią dokładność odwzorowania barw, co jest niezbędne w profesjonalnych zastosowaniach graficznych, takich jak edycja zdjęć, tworzenie animacji oraz w projektowaniu interfejsów użytkownika. Warto również zauważyć, że stosowanie 24-bitowych obrazów jest powszechną praktyką w formatach plików graficznych, takich jak PNG czy JPEG, co umożliwia ich szeroką kompatybilność w różnych aplikacjach i urządzeniach.

Pytanie 5

Fotografię wykonano z wykorzystaniem oświetlenia

Ilustracja do pytania
A. przedniego.
B. górnego.
C. górno-bocznego.
D. tylnego.
Wybór oświetlenia górnego, górno-bocznego lub przedniego jest nieprawidłowy, ponieważ każde z tych źródeł światła tworzy zupełnie inny efekt wizualny. Oświetlenie górne zazwyczaj powoduje cienie na twarzy lub obiekcie, co może prowadzić do niekorzystnego przedstawienia detali, szczególnie w portretach. Użycie górno-bocznego światła może prowadzić do nadmiernego podkreślenia faktur, co w niektórych przypadkach może być pożądane, ale nie jest zgodne z zamysłem oświetlenia tylnego, które ma na celu stworzenie efektu halo lub konturowania obiektu. Natomiast przednie oświetlenie, chociaż pozwala na równomierne oświetlenie obiektu, często usuwa głębię i trójwymiarowość fotografii, co jest przeciwieństwem efektu, jaki można uzyskać przy oświetleniu tylnym. Kluczowym błędem myślowym przy wyborze niewłaściwego oświetlenia jest brak zrozumienia, w jaki sposób różne kierunki światła wpływają na percepcję obiektu. Fotografowie powinni być świadomi, że każdy typ oświetlenia ma swoje unikalne właściwości, które mogą całkowicie zmienić odbiór obrazu. Dlatego ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o rodzaju oświetlenia, przeanalizować zamierzony efekt i charakterystykę obiektu, co zapewni lepsze rezultaty wizualne.

Pytanie 6

W trybie priorytetu przysłony (A/Av) fotograf ustawia

A. czas naświetlania, a aparat dobiera wartość przysłony
B. wartość przysłony, a aparat dobiera czas naświetlania
C. balans bieli, a aparat dobiera pozostałe parametry ekspozycji
D. czułość ISO, a aparat dobiera czas naświetlania i przysłonę
W trybie priorytetu przysłony, jak wskazuje nazwa, głównym działaniem fotografa jest ustawienie przysłony, a nie czasu naświetlania. Często pojawiają się nieporozumienia związane z przypisaniem tych dwóch parametrów do trybów fotografowania. Czas naświetlania, czyli jak długo światło wpada do matrycy aparatu, jest regulowany automatycznie przez aparat po wybraniu wartości przysłony. Użytkownicy mogą być zdezorientowani, myśląc, że mogą ręcznie kontrolować dwa kluczowe parametry ekspozycji jednocześnie w tym trybie. Ważne jest, aby zrozumieć, że w innych trybach, takich jak tryb czasu (S/Tv), to właśnie czas naświetlania jest kluczowy, a przysłona jest dostosowywana automatycznie. Oprócz tego, istnieją też błędne wyobrażenia, że można w tym trybie ustawiać poziomy ISO bezpośrednio, co nie jest zgodne z jego definicją. W rzeczywistości, ISO jest regulowane w sposób niezależny od trybu priorytetu przysłony; jego wpływ na ekspozycję jest inny, a użytkownik powinien być świadomy, że zmiana wartości ISO wpłynie na ogólną jakość zdjęcia, w tym na szumy w obrazie. Zrozumienie tych koncepcji jest kluczowe dla skutecznego posługiwania się aparatem i uzyskiwania pożądanych efektów w fotografii.

Pytanie 7

Aby uzyskać dużą głębię ostrości, należy dobrać odpowiednią wartość przysłony

A. f/16
B. f/5.6
C. f/1.4
D. f/32
Wartości przysłony takie jak f/5.6, f/1.4 czy f/16 nie zapewniają wystarczającej głębi ostrości w porównaniu do f/32. Przy f/5.6 i f/1.4, apertury są na tyle otwarte, że głębia ostrości jest znacznie zredukowana, co prowadzi do sytuacji, gdzie tylko niewielka część kadru jest ostra, a reszta ulega rozmyciu. W praktyce, f/1.4 jest często wykorzystywana do portretów, gdzie artysta chce izolować obiekt od tła, tworząc efekt bokeh, ale nie nadaje się do fotografii krajobrazowej, gdzie kluczowe jest uchwycenie detali w całym obrazie. F/16, choć już zapewnia większą głębię ostrości niż f/5.6, nadal nie dorównuje wartości f/32, zwłaszcza w kontekście fotografii wymagającej dużej ostrości w całym kadrze. Typowym błędem jest myślenie, że większa apertura zawsze oznacza lepszą jakość obrazu; w rzeczywistości, zależy to od zamierzonego efektu. Warto zrozumieć, że wybór przysłony jest kluczowym elementem ekspozycji i kompozycji, dlatego znajomość zasad głębi ostrości i ich zastosowania w praktyce jest niezbędna dla każdego fotografa.

Pytanie 8

Drukując barwny projekt graficzny na papierze przy użyciu drukarki atramentowej, należy pamiętać o ustawieniu przestrzeni barw

A. LAB oraz o dopasowaniu powierzchni drukowania i wielkości dokumentu.
B. PANTONE oraz o kalibracji drukarki.
C. CMYK oraz o dopasowaniu powierzchni drukowania i wielkości dokumentu.
D. Skala szarości oraz o kalibracji drukarki.
Ustawienie przestrzeni barw CMYK przed drukowaniem barwnego projektu na drukarce atramentowej to absolutna podstawa w poligrafii. Moim zdaniem, wiele osób lekceważy ten etap, a potem są narzekania, że kolory na wydruku wyglądają zupełnie inaczej niż na monitorze. Drukarki atramentowe, nawet te domowe, zawsze korzystają z tuszy w systemie CMYK, czyli Cyan, Magenta, Yellow, Black. Jeżeli projekt przygotujemy w RGB, który jest przestrzenią barw typową dla ekranów, to podczas wydruku i tak nastąpi automatyczna konwersja do CMYK, przez co kolory mogą być wyblakłe albo inne niż zamierzaliśmy. W praktyce, jeżeli grafik ustawi dokument w CMYK i przejrzy wszystkie elementy przed drukiem, zminimalizuje ryzyko wpadek kolorystycznych. Do tego – dopasowanie powierzchni drukowania i wielkości dokumentu to też nie jest żadna sztuka: trzeba po prostu sprawdzić, czy format projektu odpowiada formatowi papieru, a marginesy nie zostaną obcięte. Dobrą praktyką jest też robienie tzw. próbnych wydruków (proof) na tej samej drukarce i papierze, na którym będziemy drukować cały nakład. Z mojego doświadczenia nawet minimalne różnice w ustawieniach papieru potrafią mocno popsuć efekt końcowy albo przejaskrawić kolory. Tak więc, jak już ktoś pracuje z drukiem, niech zawsze pamięta: CMYK i dopasowanie do papieru i formatu – to podstawa profesjonalizmu w tej branży.

Pytanie 9

W aparatach kompaktowych stosowanie konwertera szerokokątnego umożliwia

A. skrócenie ogniskowej i poszerzenie pola widzenia obrazu.
B. wydłużenie ogniskowej i zawężenie pola widzenia obrazu.
C. wydłużenie ogniskowej i poszerzenie pola widzenia obrazu.
D. skrócenie ogniskowej i zawężenie pola widzenia obrazu.
Konwerter szerokokątny to naprawdę ciekawy dodatek do aparatów kompaktowych – szczególnie tych, gdzie nie ma możliwości wymiany obiektywu. Jego główną funkcją jest skracanie ogniskowej, co w praktyce oznacza, że obraz obejmuje szerszy kąt. To trochę jakbyś patrzył na scenę przez szerokie okno zamiast przez wąską szczelinę. Dzięki temu można uchwycić więcej przestrzeni w kadrze – idealne, gdy robisz zdjęcia w ciasnych pomieszczeniach, podczas fotografowania dużych grup ludzi czy krajobrazów. Standardem w branży jest wykorzystywanie konwerterów szerokokątnych właśnie do zdjęć architektury albo wnętrz, bo pozwalają objąć cały pokój jednym zdjęciem. Warto pamiętać, że ten zabieg zmniejsza ogniskową wyjściową obiektywu i to bez poważnych strat jakości, jeśli korzysta się z dobrego konwertera. Z mojego doświadczenia osoby fotografujące na wyjazdach bardzo chwalą sobie to rozwiązanie, bo nie muszą się cofać, żeby zmieścić wszystko w kadrze. Oczywiście, dobrym zwyczajem jest zawsze sprawdzić, czy po zamontowaniu konwertera nie pojawiają się zniekształcenia obrazu (np. beczkowatość), ale większość nowych modeli daje radę. To rozwiązanie zgodne z praktykami zawodowych fotografów do szybkiego poszerzania możliwości tanich, kompaktowych aparatów.

Pytanie 10

Który z wymienionych materiałów nie nadaje się do czyszczenia obiektywów fotograficznych?

A. Sprężone powietrze
B. Ściereczka z mikrofibry
C. Papierowy ręcznik
D. Pędzelek z naturalnego włosia
Papierowy ręcznik to materiał, który zdecydowanie nie nadaje się do czyszczenia obiektywów fotograficznych z kilku powodów. Po pierwsze, papierowy ręcznik jest sztywny i często może zawierać drobne zanieczyszczenia czy włókna, które podczas czyszczenia mogą porysować delikatną powierzchnię soczewek. W branży fotograficznej standardem jest używanie specjalnych ściereczek z mikrofibry, które są miękkie, niepylące i zapobiegają zarysowaniom. Dodatkowo, mikrofibra ma właściwości, które pozwalają na skuteczne usuwanie odcisków palców oraz resztek kurzu czy tłuszczu bez użycia chemikaliów. Warto także wspomnieć, że czyszczenie obiektywu sprężonym powietrzem jest powszechną praktyką, która pozwala na usunięcie drobnych cząsteczek kurzu bez kontaktu z powierzchnią. Stosowanie pędzelka z naturalnego włosia również jest akceptowane, jednak wymaga ostrożności, aby włosie nie pozostawiło resztek na soczewce. W każdym przypadku, kluczowe jest dbanie o delikatność oraz stosowanie odpowiednich narzędzi, by nie uszkodzić drogiego sprzętu fotograficznego.

Pytanie 11

Jakiej techniki należy użyć, aby uzyskać efekt miękkiej, rozmytej wody w fotografii krajobrazowej?

A. Długiego czasu naświetlania
B. Stosowania lampy błyskowej
C. Wysokiej wartości ISO
D. Niskiej wartości przysłony
Podczas robienia zdjęć krajobrazowych z efektem rozmytej wody, niektóre techniki mogą prowadzić do nieprawidłowych rezultatów. Stosowanie wysokiej wartości ISO nie jest zalecane, ponieważ może to prowadzić do wzrostu szumu na zdjęciach. Przy długim czasie naświetlania, nawet w warunkach słabego oświetlenia, warto stosować możliwie najniższą wartość ISO, aby utrzymać wysoką jakość obrazu. Z kolei niska wartość przysłony nie wpłynie na efekt rozmycia wody, ale na głębię ostrości. Mniejsza przysłona pozwala na większą ilość światła, ale w kontekście techniki długiego naświetlania, nie jest kluczowa dla uzyskania efektu rozmycia. Warto pamiętać, że główną rolą przysłony w tej technice jest kontrola nad ostrością przedniego i dalszego planu, a nie rozmycie ruchu. Natomiast stosowanie lampy błyskowej jest zupełnie nieodpowiednie do uzyskania efektu miękkiej wody. Błysk zatrzymuje ruch, co jest odwrotnością pożądanego efektu. W przypadku krajobrazów, w których dążymy do uchwycenia dynamiki i ruchu, błysk lampy błyskowej mógłby zniweczyć cały zamysł długiego naświetlania. Dlatego w kontekście fotografii krajobrazowej, gdzie celem jest uchwycenie płynności ruchu wody, kluczowe jest stosowanie długiego czasu naświetlania w połączeniu z odpowiednim wyposażeniem, jak statyw czy filtry ND, zamiast technik, które mogą zniweczyć zamierzony efekt.

Pytanie 12

Do uzyskania efektu głębi ostrości większej niż wynika z maksymalnej liczby przysłony obiektywu należy zastosować

A. Focus stacking.
B. Manual Focus.
C. High Dynamic Range.
D. Bracketing ekspozycji.
W tym pytaniu chodzi dokładnie o sytuację, kiedy fizyczne ograniczenia obiektywu (maksymalna liczba przysłony, czyli np. f/22) nie wystarczają, żeby uzyskać tak dużą głębię ostrości, jakiej potrzebujemy. Wtedy wchodzi do gry technika focus stacking. Polega ona na wykonaniu serii zdjęć tego samego kadru, ale z ostrością ustawioną na różne odległości – raz bliżej, raz dalej, aż „przeskanujesz” ostrością cały interesujący zakres planu. Później, w programie graficznym, łączy się te fotografie w jedno ujęcie, wybierając z każdego zdjęcia tylko ostre fragmenty. W efekcie powstaje obraz o głębi ostrości znacznie większej, niż byłaby możliwa do uzyskania jednym strzałem, nawet przy bardzo domkniętej przysłonie. W praktyce focus stacking jest standardem w makrofotografii (np. owady, biżuteria, zegarki), w zdjęciach produktowych, a coraz częściej też w krajobrazach, gdy chcemy mieć jednocześnie idealnie ostry pierwszy plan i odległe góry. Co ważne, technika ta minimalizuje też problemy z dyfrakcją, która pojawia się przy ekstremalnym domykaniu przysłony – zamiast iść w f/32 i tracić na ostrości globalnej, fotografowie robią serię zdjęć na tzw. słodkim punkcie obiektywu (np. f/8–f/11) i składają je w postprodukcji. Z mojego doświadczenia focus stacking to po prostu jedno z kluczowych narzędzi nowoczesnej fotografii technicznej: wymaga statywu, stabilnej sceny i precyzyjnego ustawiania ostrości, ale daje efekty, których nie da się osiągnąć samymi ustawieniami aparatu.

Pytanie 13

Który z ruchów czołówki kamery wielkoformatowej pozwala na skorygowanie konwergencji linii pionowych podczas robienia zdjęcia wysokiemu budynkowi z poziomu jezdni?

A. Przesuw pionowy
B. Odchylenie pionowe
C. Przesuw poziomy
D. Odchylenie poziome
Przesuw poziomy, odchylenie pionowe oraz odchylenie poziome to ruchy, które nie są odpowiednie do korekcji zbieżności linii pionowych w kontekście fotografowania wysokich budynków. Przesuw poziomy umożliwia przesunięcie czołówki kamery w poziomie, co nie wpływa na zbieżność linii pionowych, lecz na kompozycję obrazu w poziomie. To może być przydatne w sytuacjach, gdy chcemy zmienić kadr, ale nie rozwiązuje problemu zbieżności, który występuje w vertykalnych krawędziach budynków. Odchylenie pionowe i odchylenie poziome są z kolei technikami, które mogą być używane do uzyskania efektywnych kątów perspektywy, ale nie koregują zbieżności linii pionowych. Użycie tych ruchów może prowadzić do typowych błędów, takich jak zniekształcenia obrazu związane z nadmiernym kątem widzenia. W fotografii architektonicznej prawidłowe ustawienie kamery jest kluczowe dla uzyskania realistycznych i estetycznych zdjęć. Zrozumienie, że ruchy te są bardziej odpowiednie do innych celów, a nie do korekcji zbieżności, jest istotne dla każdego fotografa, który dąży do doskonałości w swojej pracy.

Pytanie 14

W programie Adobe Photoshop do eliminacji drobnego przebarwienia na policzku należy zastosować narzędzie

A. lasso
B. gumka
C. stempel
D. pędzel
Narzędzie stempel w programie Adobe Photoshop jest idealnym rozwiązaniem do usuwania niewielkich przebarwień na skórze, takich jak plamy czy niedoskonałości. Działa na zasadzie próbkowania pikseli z obszaru referencyjnego i ich nakładania na miejsce, gdzie występuje defekt. Dzięki temu uzyskuje się naturalny i jednolity wygląd. Przykładowo, jeśli chcemy usunąć drobną plamkę na policzku, wystarczy ustawić stempel na czystym obszarze skóry, a następnie kliknąć lub przeciągnąć w miejsce przebarwienia. Ważne jest, aby dobierać teksturę i kolor próbkowanego obszaru, aby efekt był jak najbardziej naturalny. W praktyce często używa się tego narzędzia w połączeniu z warstwami i maskami, co pozwala na precyzyjne poprawki i minimalizowanie ryzyka uszkodzenia oryginalnego obrazu. Stempel jest również zgodny z zasadami retuszu w branży fotograficznej, które promują subtelne poprawki, zachowując jednocześnie naturalny wygląd portretów.

Pytanie 15

Którą funkcję automatyzującą pracę aparatu należy wybrać w celu wykonania filmu poklatkowego zachodzącego słońca?

A. bracketing
B. hdr
C. timelaps
D. panorama
Prawidłowa odpowiedź to funkcja timelapse (często w menu aparatu opisana jako „Time-lapse”, „Interwałomierz”, „Interval timer shooting”). To dokładnie ten tryb, który automatycznie wykonuje serię zdjęć w równych odstępach czasu, a potem łączy je w przyspieszony film. Przy zachodzie słońca aparat np. robi jedno zdjęcie co 2–5 sekund przez kilkanaście minut, a finalnie powstaje kilkusekundowy film, na którym słońce „pędzi” w dół, chmury się przesuwają, światło bardzo szybko się zmienia. To jest klasyczny film poklatkowy. W praktyce, oprócz samego włączenia timelapse, warto od razu zadbać o kilka rzeczy: statyw (bez tego materiał będzie się trząsł), stały kadr, ręczne ustawienie ekspozycji (M), stały balans bieli, najlepiej też wyłączony autofocus po ustawieniu ostrości, żeby aparat nie „pompował” ostrością między klatkami. Z mojego doświadczenia bardzo pomaga też włączenie trybu zdjęć w formacie RAW lub RAW+JPG, jeśli aparat mimo wszystko oferuje taką opcję przy timelapse, bo wtedy łatwiej uratować prześwietlenia przy bardzo dynamicznej zmianie światła. W branży przyjmuje się, że timelapse to podstawowe narzędzie do pokazywania procesów długotrwałych w skróconym czasie, np. ruch gwiazd, ruch uliczny, budowę budynku czy właśnie zachód słońca. W przeciwieństwie do zwykłego nagrania video, mamy tu kontrolę nad każdym pojedynczym ujęciem, co pod kątem jakości ekspozycji i ostrości daje dużo większe możliwości kreatywne i zgodne jest z dobrymi praktykami pracy z aparatem w trybach półautomatycznych i manualnych.

Pytanie 16

Aby wyostrzyć detale obrazu w programie Adobe Photoshop, należy użyć polecenia

A. Maska wyostrzająca
B. Posteryzacja krawędzi
C. Maska warstwy
D. Błyszczące krawędzie
Maska wyostrzająca to jedno z najskuteczniejszych narzędzi w programie Adobe Photoshop, które pozwala na zwiększenie ostrości obrazu poprzez poprawę kontrastu krawędzi. Wyostrzanie obrazu polega na wydobyciu detali, co jest kluczowe w przypadku zdjęć, które mają być publikowane lub drukowane. Proces ten opiera się na zwiększeniu różnicy pomiędzy pikselami o zbliżonych kolorach, co sprawia, że krawędzie stają się bardziej wyraźne. W praktyce, kiedy używasz maski wyostrzającej, możesz regulować parametry takie jak promień, ilość oraz próg, co pozwala na precyzyjne dostrojenie efektu do specyfiki danego obrazu. Przykładowo, w przypadku fotografii architektury, wyostrzanie może pomóc w uwydatnieniu szczegółów budynków i elementów konstrukcyjnych, co przyciąga uwagę widza. Ważne jest, aby pamiętać, że zbyt mocne wyostrzanie może prowadzić do niepożądanych efektów, takich jak powstawanie halo wokół krawędzi, dlatego istotne jest stosowanie tego narzędzia z rozwagą i w odpowiednich warunkach.

Pytanie 17

Tryb koloru 1-bitowego (liczba bitów używanych do przedstawienia danego koloru) określa rodzaj koloru

A. Truecolor
B. skala szarości
C. Highcolor
D. czarno-biały
Wybieranie odpowiedzi wskazujących na tryby takie jak Highcolor, Truecolor czy skala szarości pokazuje pewne nieporozumienia dotyczące podstawowych pojęć związanych z głębią koloru. Highcolor oznacza standard, w którym stosuje się 16 bitów do reprezentacji kolorów, co pozwala na wyświetlenie 65 536 kolorów. Z kolei Truecolor, operujący na 24 bitach, umożliwia wyświetlenie ponad 16 milionów kolorów, co znacząco przewyższa możliwości 1-bitowej głębi koloru. Stąd ich wybór jest błędny, ponieważ nie odzwierciedlają one ograniczeń wynikających z przydzielania tylko jednego bitu na kolor. Skala szarości także jest myląca; korzysta z większej liczby bitów, najczęściej 8 (co daje 256 odcieni szarości), co również nie jest zgodne z definicją 1-bitowej głębi. Typowe błędy myślowe w tym kontekście mogą wynikać z mylenia liczby bitów z ilością wyświetlanych kolorów; im większa głębia koloru, tym szerszy zakres kolorów, co nie jest możliwe w przypadku 1-bitowej reprezentacji. Aby uniknąć takich nieporozumień, ważne jest zrozumienie, jak różne tryby kolorów wpływają na jakość i zdolność reprezentacji obrazów, a także stosowanie odpowiednich narzędzi i standardów do odpowiednich zastosowań.

Pytanie 18

Który z poniższych elementów wpływa na balans bieli w fotografii cyfrowej?

A. Oświetlenie
B. Czas naświetlania
C. Przysłona
D. Czułość ISO
W fotografii cyfrowej istnieją różne błędne przekonania dotyczące parametrów wpływających na balans bieli. Czas naświetlania, choć kluczowy dla ilości światła, nie wpływa na jego kolorystykę. Można by myśleć, że dłuższy czas naświetlania może zmienić sposób, w jaki kolory są rejestrowane, ale tak nie jest. To parametr związany z ekspozycją, nie z balansem bieli. Przysłona, podobnie jak czas naświetlania, wpływa na ilość światła docierającego do matrycy aparatu, ale nie zmienia charakterystyki barwowej światła. Jej główną rolą jest kontrola głębi ostrości i ilości światła, co nie ma bezpośredniego wpływu na kolorystykę zdjęcia. Czułość ISO, odpowiedzialna za wzmocnienie sygnału świetlnego rejestrowanego przez matrycę, również nie wpływa na kolorystykę światła. Zwiększenie ISO może prowadzić do większej ilości szumów na zdjęciu, co nie odnosi się do zmiany koloru światła. Wypływają stąd nieporozumienia, ponieważ czasem zwiększona czułość ISO może wpływać na percepcję kolorów przez ich degradację, jednak nie jest to równoznaczne z wpływem na balans bieli. Wszystkie te parametry są istotne dla ekspozycji i jakości zdjęcia, ale to oświetlenie jest kluczowe dla właściwego ustawienia balansu bieli.

Pytanie 19

Aby uzyskać na zdjęciu efekt sylwetkowy postaci, należy zastosować oświetlenie

A. przednie z ekspozycją na postać
B. górne z ekspozycją na głowę
C. boczne z ekspozycją na profil
D. tylne z ekspozycją na tło
Aby uzyskać efekt sylwetkowy postaci, kluczowe jest zastosowanie tylnego oświetlenia z odpowiednią ekspozycją na tło. Taki sposób oświetlenia pozwala na wyróżnienie konturów postaci, co nadaje zdjęciu dramatyzmu i głębi. Oświetlenie tylne, zwane także oświetleniem konturowym, powoduje, że postać staje się ciemniejsza lub nawet całkowicie czarna, podczas gdy tło zostaje jasno oświetlone. Przykładem mogą być sesje zdjęciowe w zachodzącym słońcu, gdzie promienie słoneczne tworzą efekt halo wokół postaci. W praktyce, warto eksperymentować z różnymi źródłami światła, aby uzyskać pożądany efekt. Warto pamiętać, że dobrze wykonany efekt sylwetkowy wymaga starannej kontroli nad ekspozycją, aby tło było wystarczająco jasne, a postać odpowiednio kontrastowała. Techniki te są szeroko stosowane w fotografii portretowej oraz w reklamie, gdzie celem jest przyciągnięcie uwagi na pierwszy plan, zachowując przy tym estetykę całości.

Pytanie 20

Fotografia przedstawia rodzaj kompozycji

Ilustracja do pytania
A. przekątna.
B. obramowanie.
C. linia horyzontu.
D. symetria.
Obramowanie, znane w fotografii jako tzw. framing, to bardzo ciekawa technika kompozycyjna, która polega na wykorzystaniu elementów otoczenia do otoczenia głównego motywu zdjęcia niejako ramą. W tym przypadku łuk oraz ściany tworzą wyraźne, geometryczne obramowanie dla palmy i widoku na morze. Dzięki temu spojrzenie odbiorcy automatycznie kieruje się na właściwy temat fotografii. Moim zdaniem, ta metoda daje zdjęciom naturalną głębię i taką jakby warstwowość – patrząc przez coś, mamy wrażenie trójwymiarowości. W praktyce spotykam się z tym zabiegiem na wielu dobrych fotografiach architektury, krajobrazów czy nawet portretach. Ramą mogą być drzwi, okna, gałęzie drzew, a nawet cienie – kreatywność fotografa jest tu właściwie nieograniczona. Według klasycznych podręczników fotografii (np. Michael Freeman „Okiem fotografa”), obramowanie pozwala nie tylko wyróżnić główny temat, ale i uporządkować chaos na zdjęciu. To jeden z fundamentów dobrej kompozycji – zauważ, ile osób z branży sięga po ten zabieg, chcąc uatrakcyjnić swoje prace. Z mojego doświadczenia, dobrze zastosowane framing naprawdę potrafi wyciągnąć ze zdjęcia to „coś”.

Pytanie 21

Drukarka, która produkuje wydruki ekologiczne, nietoksyczne, bez zapachu oraz odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, korzysta z materiałów elastycznych

A. igłowa
B. termiczna
C. lateksowa
D. sublimacyjna
Drukarki termiczne, sublimacyjne oraz igłowe charakteryzują się zupełnie innymi procesami drukowania, które nie umożliwiają osiągnięcia właściwości, jakie oferuje drukarka lateksowa. Drukarki termiczne wykorzystują ciepło do wytwarzania obrazu na specjalnym papierze, co ogranicza ich zastosowanie głównie do druku paragonów lub etykiet. Wydruki te nie są odporne na działanie promieni UV ani warunków atmosferycznych, co czyni je nieodpowiednimi do długoterminowej ekspozycji na zewnątrz. Z kolei drukarki sublimacyjne wykorzystują proces sublimacji barwników, co skutkuje utrwaleniem obrazu w podłożu, jednakże są one głównie stosowane do druku tekstylnego i nie oferują elastyczności, jaką zapewniają farby lateksowe. Ponadto, wydruki sublimacyjne są zazwyczaj mniej odporne na czynniki atmosferyczne i mogą blaknąć pod wpływem promieni UV. Drukarki igłowe, z kolei, działają na zasadzie uderzania igieł w taśmę barwiącą, co ogranicza jakość wydruków i sprawia, że są one bardziej odpowiednie do dokumentów tekstowych niż do grafiki. W kontekście ekologiczności, te technologie nie posiadają zalet farb lateksowych, które są przyjazne dla środowiska oraz użytkowników. Dlatego istotne jest, aby przy wyborze technologii druku kierować się ich właściwościami i zastosowaniami, co pozwoli na uzyskanie optymalnych efektów w konkretnych projektach.

Pytanie 22

Jaką rozdzielczość powinno mieć zeskanowane zdjęcie o wymiarach 10 × 15 cm, aby jego wydruk w rozdzielczości 300 dpi miał format 20 × 30 cm?

A. 150 spi
B. 1200 spi
C. 600 spi
D. 300 spi
Wybór niższej rozdzielczości skanowania, takiej jak 150 spi lub 300 spi, jest nieodpowiedni w kontekście uzyskania wysokiej jakości wydruku w formacie 20 × 30 cm. Przy skanowaniu zdjęcia w rozdzielczości 150 spi, na cal uzyskujemy zaledwie 150 punktów, co skutkuje niewystarczającą liczbą pikseli do uzyskania zadowalającej jakości wydruku. Obliczając liczbę pikseli dla wymaganego rozmiaru, otrzymujemy jedynie 1181 × 1772 pikseli, co zdecydowanie nie spełnia standardów jakości. Podobnie, skanowanie z rozdzielczością 300 spi także nie zagwarantuje odpowiedniej jakości dla dużych formatów. Tego rodzaju podejście do skanowania prowadzi do ryzyka utraty detalów w obrazach, co staje się szczególnie widoczne przy powiększeniach lub gdy obraz jest oglądany z bliska. W wielu sytuacjach, jak na przykład w przypadku reprodukcji dzieł sztuki czy archiwizacji rodzinnych zdjęć, jakość obrazu jest kluczowa i niewłaściwe podejście do rozdzielczości skanowania często kończy się niezadowoleniem z efektów. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, iż wysokiej jakości skanowanie wymaga wyboru odpowiedniej rozdzielczości, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży, które zalecają skanowanie w co najmniej 600 spi dla uzyskania wyraźnych i szczegółowych obrazów.

Pytanie 23

Schemat ilustruje błąd

Ilustracja do pytania
A. aberracji sferycznej.
B. aberracji chromatycznej.
C. paralaksy.
D. dystorsji beczkowatej.
Wybór odpowiedzi innej niż "aberracja sferyczna" wskazuje na pewne nieporozumienia dotyczące błędów optycznych. Na przykład, paralaksa, będąca problemem w pomiarach kątowych, nie jest związana z rozmyciem obrazu spowodowanym nieprawidłowym skupieniem promieni świetlnych. Zjawisko paralaksy występuje, gdy obserwator postrzega obiekt z różnych punktów widzenia, co prowadzi do pozornych zmian w położeniu obiektu. Z kolei aberracja chromatyczna, będąca wynikiem różnego załamania światła o różnych długościach fal, prowadzi do kolorowych zniekształceń obrazu, a nie do rozmycia spowodowanego różnymi punktami ogniskowymi. Dystorsja beczkowata również różni się od aberracji sferycznej; to zniekształcenie obrazu, które powoduje, że linie proste na brzegach obrazu wydają się zakrzywione. W przypadku błędów optycznych kluczowe jest zrozumienie, że różne zjawiska wpływają na jakość obrazu w różnorodny sposób. Błędy myślenia polegają często na myleniu typów aberracji oraz ich wpływu na obraz, co może prowadzić do niewłaściwych wniosków i decyzji w praktycznych zastosowaniach optycznych. Ważne jest, aby zrozumieć fundamentalne różnice między tymi zjawiskami, aby skutecznie rozwiązywać problemy związane z optyką.

Pytanie 24

Zmniejszenie wielkości plików grafiki rastrowej bez utraty jakiejkolwiek informacji można przeprowadzić z użyciem programu

A. Adobe Dreamweaver.
B. File Optimizer.
C. Adobe InDesign.
D. Paint.
Wiele osób zakłada, że każdy popularny program graficzny albo do tworzenia treści będzie umiał zmniejszyć rozmiar plików graficznych bez utraty jakiejkolwiek informacji. Niestety to jest typowy błąd myślenia. Paint, mimo że pozwala na podstawową edycję obrazów, nie posiada zaawansowanych algorytmów bezstratnej kompresji. Każda próba zapisu może nawet pogorszyć jakość pliku albo wcale nie zmniejszyć jego rozmiaru. To samo dotyczy Adobe InDesign – jest to potężne narzędzie do składu i projektowania, jednak ono skupia się na pracy z gotowymi obrazami w ramach publikacji, a nie na optymalizacji plików graficznych. Jeszcze większym nieporozumieniem jest Adobe Dreamweaver, bo to środowisko do projektowania stron internetowych. Co prawda pozwala zarządzać obrazami w kontekście webowym, ale nie oferuje narzędzi do bezstratnej kompresji grafiki. Typowym błędem jest tu mylenie edycji lub obsługi grafiki z jej optymalizacją. Często spotykam się też z przekonaniem, że samo zapisanie pliku w innym formacie w dowolnym programie wystarczy, by go zmniejszyć – niestety, to nie działa tak prosto. Narzędzia dedykowane, takie jak File Optimizer, korzystają z szeregu sprawdzonych algorytmów (np. zoptymalizowane PNGCRUSH czy inne kompresory), które gwarantują, że nie zostanie utracona żadna informacja z obrazu. To właśnie rozróżnienie między edycją, zapisem a faktyczną bezstratną optymalizacją jest kluczowe, żeby nie popełniać tych podstawowych błędów przy pracy z plikami graficznymi.

Pytanie 25

Jakiego filtru fotograficznego należy użyć, aby zapewnić prawidłową reprodukcję kolorów na zdjęciu, wykonanym w plenerze z wykorzystaniem światła żarowego?

A. Korekcyjny łososiowy
B. Konwersyjny niebieski
C. Konwersyjny łososiowy
D. Korekcyjny niebieski
Zastosowanie konwersyjnego niebieskiego filtra w kontekście opisanego pytania byłoby błędne, ponieważ niebieski filtr jest używany do korekcji kolorów w odwrotnym przypadku, tj. gdy korzystamy z filmów przeznaczonych do fotografowania w warunkach dziennego światła słonecznego (5600K), a chcemy uzyskać efekt w warunkach sztucznego oświetlenia, jak żarówki (3200K). Wybór korekcyjnego łososiowego filtra również nie przyniósłby pożądanych rezultatów, ponieważ taki filtr jest przeznaczony do użycia w sytuacjach, gdy chcemy zredukować cieplejsze odcienie w already zbalansowanym świetle, co nie jest zgodne z naszym celem. Korekcyjny niebieski filtr, podobnie jak inne niebieskie filtry, ma na celu zredukowanie nadmiaru ciepłych tonów, co jest sprzeczne z celem uzyskania prawidłowej reprodukcji kolorów w scenariuszu, gdzie dominującym źródłem światła jest światło żarowe. Przypadki, w których stosuje się niebieski filtr, powinny być starannie przemyślane, a często prowadzą do chłodniejszych, niepożądanych tonów na zdjęciach, co skutkuje mniej atrakcyjnymi efektami wizualnymi. Zrozumienie tego zagadnienia wymaga znajomości podstaw balansu bieli oraz różnicy między temperaturą barwową zastosowanego filmu a ściśle określonym źródłem światła.

Pytanie 26

Bez znajomości rozdzielczości drukarki, plik cyfrowy przeznaczony do umieszczenia w folderze reklamowym powinien być stworzony w rozdzielczości

A. 200 ppi
B. 72 ppi
C. 300 ppi
D. 150 ppi
Rozdzielczość 300 ppi (pikseli na cal) jest standardem stosowanym w przygotowywaniu materiałów przeznaczonych do druku. Wysoka rozdzielczość pozwala uzyskać lepszą jakość wydruku, co jest szczególnie istotne przy projektach reklamowych, które mają przyciągać uwagę klientów i prezentować produkty w korzystnym świetle. Przygotowując plik w rozdzielczości 300 ppi, zapewniamy, że szczegóły będą wyraźne i ostre, co jest kluczowe w przypadku zdjęć, grafik oraz tekstu. W praktyce, jeśli plik przygotowany w niższej rozdzielczości, np. 150 ppi lub 72 ppi, zostanie wydrukowany, może skutkować rozmytymi obrazami oraz nieczytelnym tekstem, co negatywnie wpłynie na odbiór materiału. W kontekście standardów branżowych, 300 ppi jest powszechnie akceptowane jako minimalna wartość rozdzielczości dla materiałów drukowanych, aby zapewnić najwyższą jakość prezentacji. Dobrą praktyką jest również zapoznanie się z wymaganiami konkretnego drukarza, ponieważ mogą oni mieć własne preferencje dotyczące rozdzielczości.

Pytanie 27

Jaki symbol wskazuje na proces chemicznej obróbki materiału, który można odwrócić?

A. C 41
B. RA 4
C. EP 2
D. E 6
Odpowiedź "E 6" jest prawidłowa, ponieważ symbol ten wskazuje na proces obróbki chemicznej materiałów odwracalnych, co jest kluczowe w wielu branżach, w tym w inżynierii materiałowej i przemyśle chemicznym. Procesy te często obejmują zastosowanie substancji chemicznych, które mogą zmieniać właściwości materiałów, ale pozwalają na ich późniejsze przywrócenie do stanu wyjściowego. Przykładami takich procesów są niektóre techniki obróbki powierzchniowej, jak pasywacja stali nierdzewnej, gdzie chemiczne reakcje na powierzchni materiału prowadzą do utworzenia ochronnej warstwy, która jest odwracalna w przypadku, gdy czynnik agresywny usunie tę warstwę. W praktyce inżynieryjnej, znajomość takich procesów jest niezbędna do projektowania komponentów, które muszą być odporne na korozję lub degradację. Normy takie jak ASTM czy ISO dostarczają wytycznych dotyczących tych procesów, co pozwala na ich standaryzację i zapewnienie wysokiej jakości produktów.

Pytanie 28

W którym formacie należy zapisać zdjęcie przeznaczone do publikacji drukowanej, aby zachować jego najwyższą jakość?

A. CDR
B. DOC
C. JPEG
D. TIFF
TIFF to zdecydowanie najlepszy wybór, jeśli chodzi o format zapisu zdjęć przeznaczonych do druku. Wynika to z faktu, że pliki TIFF pozwalają na bezstratną kompresję lub nawet całkowity jej brak, co oznacza, że obraz nie traci na jakości podczas zapisywania i późniejszej edycji. W branży poligraficznej to wręcz standard – drukarnie i studia DTP praktycznie zawsze proszą właśnie o TIFF-y, bo mogą mieć pewność, że kolory oraz detale zostaną zachowane praktycznie idealnie. Co ciekawe, TIFF obsługuje też przestrzenie kolorystyczne CMYK, które są niezbędne do profesjonalnego druku, podczas gdy inne popularne formaty, jak JPEG, są ograniczone głównie do RGB. Pracując z TIFF-ami, możesz również korzystać z warstw, przezroczystości i pełnej 16-bitowej głębi kolorów, co pozwala zachować naprawdę wysoką jakość obrazu. W praktyce często dostaję od grafików materiały właśnie w tym formacie – żadnych niespodzianek, zero artefaktów. Szczerze mówiąc, jeśli tylko zależy Ci na profesjonalnym efekcie końcowym w druku, to nie wyobrażam sobie innego rozwiązania niż TIFF. To taka branżowa „żelazna zasada” i warto ją dobrze zapamiętać.

Pytanie 29

Podczas zdjęć w studio w celu równomiernego, upiększającego oświetlenia twarzy modelki należy zastosować

A. stożkowy tubus.
B. softbox i blendy.
C. wrota.
D. soczewkę Fresnela.
Softbox i blendy to bez dwóch zdań podstawowe narzędzia w fotografii studyjnej, jeżeli zależy nam na równomiernym i upiększającym oświetleniu twarzy. Softbox działa trochę jak taka ogromna, sztuczna chmura – rozprasza światło, zmiękcza cienie i wygładza wszelkie niedoskonałości na skórze. To dlatego praktycznie każdy portrecista, niezależnie od doświadczenia, sięga po softboxy przy pracy z modelką. Blendy z kolei świetnie dopełniają całość: odbijają światło w newralgicznych miejscach, likwidują cienie pod oczami lub nosem i dają kontrolę nad światłem bez użycia kolejnych lamp. Z mojego doświadczenia wynika, że czasem wystarczy nawet mały softbox i srebrna blenda, żeby uzyskać efekt rodem z okładki magazynu. W branży uważa się, że takie ustawienie jest najbardziej uniwersalne i „bezpieczne”. Oczywiście, im lepiej poznasz swoje modyfikatory, tym łatwiej będzie Ci uzyskiwać bardzo różne efekty, ale na start – softbox plus blendy to po prostu złoty standard przy portrecie studyjnym. Warto też pamiętać, że światło z softboxa mniej męczy modelkę, bo nie jest ostre i mocno rozproszone, co pozwala na dłuższą i wygodniejszą pracę. Niektórzy idą o krok dalej i stosują kilka blend różnego koloru dla bardziej złożonych efektów. W każdym razie, bez softboxa i blend nawet najlepiej ustawiona lampa da efekt raczej surowy, a nie upiększający.

Pytanie 30

Efekt widoczny na fotografii uzyskano z wykorzystaniem

Ilustracja do pytania
A. krystalizacji.
B. zniekształcenia falowanie.
C. solaryzacji.
D. zniekształcenia wirówki.
W przypadku tego zdjęcia nietrudno się pomylić, bo na pierwszy rzut oka można dostrzec abstrakcyjny charakter obrazu i łatwo przypisać mu inne znane techniki graficzne. Często pojawia się myśl, że efekt ten to solaryzacja, ponieważ ten termin kojarzy się z mocnym przekształceniem obrazu i nietypowymi kontrastami. Jednak solaryzacja w fotografii polega na częściowym odwróceniu tonów, przez co zdjęcie wygląda jak połączone negatyw i pozytyw, a granice świateł i cieni zyskują specyficzny obrys – tutaj natomiast nie widać tego charakterystycznego efektu tonalnego, lecz wyraźny wir. Krystalizacja to kolejny typowy trop, bo daje efekt przypominający spękania lodu albo szkła, z geometrycznymi, wielokątnymi płaszczyznami. W prezentowanym obrazie nie ma jednak charakterystycznych ostrych linii i podziału na nieregularne segmenty, które są cechą krystalizacji – zamiast tego widzimy płynne, spiralne przekształcenie. Często też myli się to z efektem falowania, czyli 'wave' lub 'ripple', gdzie obraz jest zniekształcony wzdłuż jednej osi na kształt fal wodnych. Jednak w falowaniu linie ulegają równomiernej deformacji, powstają naprzemienne wypukłości i wgłębienia, a nie spiralne zawirowania. Wszystkie te błędne odpowiedzi wynikają zwykle z szybkiego skojarzenia z popularnymi filtrami graficznymi, ale kluczowy jest tu sposób przekształcenia: nie zmiana tonów, nie podział na segmenty, nie faliste zniekształcenia, a właśnie spiralne zakręcenie całego obrazu wokół centralnego punktu, co jest domeną zniekształcenia wirówki. Warto przy takich zadaniach skupić się na szczegółach efektu, a nie tylko na ogólnym wrażeniu – wtedy łatwiej wybrać właściwą technikę.

Pytanie 31

Oznaczenie OS znajdujące się na obudowie obiektywu wskazuje na

A. stabilizację obrazu
B. stabilizację ogniskowej
C. ogniskową zmienną
D. ogniskową stałą
Symbol OS, który oznacza 'Optical Stabilization', informuje o zastosowanej technologii stabilizacji obrazu w obiektywie. Stabilizacja obrazu jest kluczowa w fotografii, szczególnie w sytuacjach, gdy warunki oświetleniowe są słabe lub gdy stosowane są dłuższe czasy naświetlania. Dzięki mechanizmowi stabilizacji, drgania i ruchy aparatu są kompensowane, co pozwala na uzyskanie ostrzejszych zdjęć bez niepożądanych efektów rozmycia. Przykładowo, podczas robienia zdjęć w ruchu lub w trakcie fotografowania z ręki, stabilizacja obrazu znacząco poprawia jakość uzyskanych zdjęć. W praktyce, obiektywy z systemem OS są niezwykle cenione przez fotografów przyrodniczych, sportowych oraz tych, którzy fotografują w trudnych warunkach. Znajomość tego symbolu pozwala na świadomy wybór sprzętu, który odpowiada potrzebom fotograficznym, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży fotograficznej.

Pytanie 32

Do drukowania z użyciem pigmentów stosuje się drukarkę

A. igłową
B. laserową
C. atramentową
D. sublimacyjną
Drukarka atramentowa wykorzystuje technikę drukowania opartą na pigmentach lub barwnikach, które są nanoszone na papier w postaci kropli. Pigmenty są stosowane w atramentach, aby uzyskać trwałe i odporne na blaknięcie wydruki, co czyni tę technikę idealną dla zastosowań profesjonalnych, takich jak drukowanie zdjęć czy grafik. Proces ten polega na wykorzystaniu głowic drukujących, które precyzyjnie aplikują atrament na powierzchnię. Wysoka jakość druku, możliwość uzyskania szerokiej gamy kolorów oraz zdolność do drukowania na różnych rodzajach papieru sprawiają, że drukarki atramentowe są powszechnie wykorzystywane w biurach oraz wśród artystów. W branży stosuje się standardy takie jak ISO 11798, które regulują odporność dokumentów na blaknięcie przez światło, co jest istotne dla długoterminowego archiwizowania wydruków. Ostatecznie, drukarki atramentowe z pigmentowymi atramentami są preferowane w przypadku, gdy jakość i trwałość są kluczowe.

Pytanie 33

Fotografię wykonano, wykorzystując oświetlenie

Ilustracja do pytania
A. zastane.
B. boczne.
C. konturowe.
D. tylne.
Odpowiedź 'zastane' jest poprawna, ponieważ fotografia wykorzystuje naturalne źródła światła, które są obecne w otoczeniu, takie jak neony i reklamy świecące w nocy. Oświetlenie zastane jest często stosowane w fotografii miejskiej, gdzie różnorodność źródeł światła tworzy dynamiczne efekty. To podejście pozwala uchwycić atmosferę miejsca, oddać jego charakter i nastrój. W praktyce, fotografowie często wykorzystują oświetlenie zastane, aby wprowadzić naturalne kolory i efekty, które mogłyby zostać utracone przy użyciu sztucznego oświetlenia. Warto zauważyć, że dobór momentu i warunków oświetleniowych jest kluczowy; na przykład, zmieniające się natężenie światła w ciągu dnia lub pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych może znacząco wpływać na ostateczny efekt zdjęcia. Oświetlenie zastane jest zgodne z standardami fotografii dokumentalnej i reportażowej, które zakładają uchwycenie rzeczywistości w jej naturalnej formie. Zrozumienie tego rodzaju oświetlenia i umiejętność jego wykorzystywania to kluczowe umiejętności dla każdego fotografa.

Pytanie 34

Do fotografowania architektury najlepiej wykorzystać obiektyw

A. teleobiektyw
B. makro
C. standardowy o stałej ogniskowej
D. tilt-shift
Wybór niewłaściwego obiektywu do fotografowania architektury może prowadzić do wielu problemów, które negatywnie wpływają na jakość zdjęć. Standardowy obiektyw o stałej ogniskowej, choć może dostarczać wyraźne obrazy, nie oferuje elastyczności potrzebnej do uchwycenia skomplikowanej geometracji budynków. Przy fotografowaniu wysokich budynków często można zauważyć efekt 'zbiegania się' linii, co sprawia, że zdjęcia wyglądają nieprofesjonalnie. Makro obiektyw, skoncentrowany na detalu, jest zupełnie nieodpowiedni w kontekście architektury, ponieważ nie jest stworzony do uchwycenia dużych obiektów w ich całości. Teleobiektyw, z kolei, mimo że może być użyteczny w niektórych sytuacjach, ogranicza perspektywę i może powodować problemy z proporcjami, a także nie oddaje w pełni kontekstu architektonicznego. W przypadku architektury najważniejsze jest uchwycenie całego obiektu w odpowiedniej perspektywie, a to wymaga zastosowania technik, które obiektyw tilt-shift skutecznie zapewnia. Źle dobrany obiektyw może zaszkodzić nie tylko estetyce zdjęcia, ale również jego funkcjonalności w kontekście dokumentacji architektonicznej.

Pytanie 35

Aby uzyskać pozytyw czarno-biały o bardzo wysokim kontraście obrazu, do kopiowania negatywu wywołanego do zalecanego gradientu należy użyć papieru fotograficznego o gradacji

A. miękkiej
B. normalnej
C. specjalnej
D. twardej
Wybór gradacji papieru fotograficznego ma kluczowe znaczenie dla uzyskania odpowiedniego kontrastu w pozytywie czarno-białym. Nieprawidłowe odpowiedzi wskazują na zrozumienie różnych właściwości gradacji, które mogą prowadzić do niekorzystnych wyników. Papier o normalnej gradacji charakteryzuje się umiarkowanym kontrastem, co może nie wystarczyć w przypadku negatywów o dużych różnicach tonalnych, gdyż nie odda w pełni dynamiki obrazu. Stosowanie papieru specjalnego, z kolei, może sugerować pewne właściwości unikalne, ale zazwyczaj nie jest to standardowe rozwiązanie w przypadku dużego kontrastu, co może ograniczać jego wszechstronność. Papier miękki, mimo że może być użyteczny w innych kontekstach, w przypadku wysokiego kontrastu nie będzie w stanie oddać intensywności czerni oraz głębi, co jest kluczowe dla czarno-białych reprodukcji. Dążenie do uzyskania wyrazistych detali w takich przypadkach wymaga przemyślanego doboru materiałów, dlatego ważne jest zrozumienie, że każda z gradacji papieru ma swoje miejsce w zastosowaniach fotograficznych, a ich nieprawidłowe użycie może prowadzić do rozczarowujących efektów. W praktyce, wiedza na temat gradacji papieru oraz ich właściwości powinna być podstawą każdego procesu wywoływania, szczególnie w kontekście profesjonalnej fotografii.

Pytanie 36

Właściwa ekspozycja podczas robienia zdjęcia pejzażu jest następująca: czas naświetlania 1/125 s, przysłona f/5,6. Aby zwiększyć głębię ostrości oraz zachować tę samą ilość światła docierającego do matrycy, jakie powinny być ustawienia ekspozycji?

A. 1/30 s; f/11
B. 1/30 s; f/16
C. 1/125 s; f/16
D. 1/125 s; f/22
Odpowiedzi, które sugerują inne kombinacje czasu naświetlania i przysłony, są niepoprawne z kilku istotnych powodów. Zmiana wartości przysłony na f/16 lub f/22 bez odpowiedniego dostosowania czasu naświetlania prowadzi do niedoświetlenia zdjęcia. Im mniejsza wartość przysłony, tym więcej światła wpada na matrycę, co wpłynie na ekspozycję. Przykładowo, przysłona f/22 znacznie ograniczy ilość światła, co w połączeniu z czasem 1/125 s spowoduje, że zdjęcie będzie zbyt ciemne. Ponadto, większa głębia ostrości przy f/16 jest osiągana kosztem ilości światła, co wymaga dłuższego czasu naświetlania, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję. Nasze błędne rozumienie zasad fotografii może prowadzić do mylnych decyzji; kluczowe jest zrozumienie, że każda zmiana w jednym parametrze wymaga odpowiedniej kompensacji w innych, aby zachować prawidłową ekspozycję. W praktyce, stosowanie zasady przysłony i czasu naświetlania wymaga precyzyjnego obliczenia, aby uniknąć artefaktów, takich jak ziarno czy prześwietlenie, co jest kluczowe w profesjonalnej fotografii.

Pytanie 37

Przednio-górno-boczne oświetlenie ma za zadanie oświetlać

A. kontrowego.
B. pomocniczego.
C. tła.
D. zasadniczego.
Odpowiedzi, które wskazują na kontrowe, pomocnicze lub tło oświetlenia, są nieprawidłowe, ponieważ nie oddają one funkcji i znaczenia oświetlenia przednio-górno-bocznego w pojazdach. Kontrowe oświetlenie zazwyczaj odnosi się do dodatkowych źródeł światła, które mają na celu zwiększenie widoczności w konkretnej sytuacji, ale nie są podstawowym źródłem. Pomocnicze oświetlenie z kolei wspiera zasadnicze systemy, ale nie może być traktowane jako ich zamiennik. Oświetlenie tła, natomiast, odnosi się do ogólnego oświetlenia, które nie ma kluczowego znaczenia dla bezpieczeństwa jazdy, co czyni je mało przydatnym w kontekście tego pytania. Typowym błędem myślowym jest zrozumienie oświetlenia jako jedynie dodatkowego elementu, zamiast jego kluczowej roli w zapewnieniu widoczności i bezpieczeństwa na drodze. Dobrą praktyką w edukacji motoryzacyjnej jest koncentracja na skuteczności różnych typów oświetlenia oraz ich wpływie na percepcję kierowcy i innych uczestników ruchu, co podkreśla znaczenie oświetlenia zasadniczego jako fundamentu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pytanie 38

Na ilustracji przedstawiono oprogramowanie służące wyłącznie do obróbki

Ilustracja do pytania
A. obiektów wektorowych.
B. obrazów rastrowych.
C. materiałów audio.
D. materiałów wideo.
W tej sytuacji można łatwo się pomylić, jeśli nie zna się dokładnie specjalizacji poszczególnych typów oprogramowania. Programy do obróbki wideo charakteryzują się tym, że pozwalają na montaż, przycinanie klipów filmowych, dodawanie przejść oraz efektów wizualnych – przykładem jest Adobe Premiere Pro czy DaVinci Resolve. Z kolei edytory grafiki rastrowej, jak GIMP czy Photoshop, są przeznaczone do pracy z pojedynczymi pikselami, co umożliwia manipulację zdjęciami, grafikami czy ilustracjami. Obiekty wektorowe to natomiast domena takich aplikacji jak Adobe Illustrator lub Inkscape, gdzie podstawą są matematyczne opisy kształtów, linie i krzywe, a nie piksele. Typowym błędem jest założenie, że interfejs z dużą przestrzenią roboczą i paskiem narzędzi zawsze oznacza program graficzny lub do montażu filmów, podczas gdy w rzeczywistości wiele aplikacji do edycji dźwięku wygląda bardzo podobnie. Audacity, które widzisz na ilustracji, nie ma żadnych narzędzi do edycji obrazu (ani rastrowego, ani wektorowego), ani nawet podstawowego podglądu wideo, więc używanie go do tych celów byłoby niemożliwe. W praktyce, mylenie przeznaczenia oprogramowania wynika często z niedostatecznej znajomości terminologii – warto pamiętać, że podział na audio, wideo, grafikę rastrową i wektorową jest w branży dość jednoznaczny i wiąże się z narzędziami oraz formatami plików, które obsługuje dany program. Znajomość tych różnic jest kluczowa, jeżeli chce się efektywnie pracować z multimediami i nie tracić czasu na próby wykonywania nieodpowiednich działań w nieodpowiednich programach.

Pytanie 39

Największą gwarancję uzyskania efektu bokeh na fotografii uzyska się po ustawieniu przysłony na wartość

A. f/11
B. f/1.4
C. f/22
D. f/8
Efekt bokeh, czyli to charakterystyczne rozmycie tła na zdjęciu, jest najbardziej wyraźny, gdy użyjemy szeroko otwartej przysłony – właśnie takiej jak f/1.4. To dlatego w profesjonalnych portretach czy fotografii artystycznej często korzysta się z jasnych obiektywów, które pozwalają uzyskać małą głębię ostrości. Przy f/1.4 tylko niewielki fragment kadru (najczęściej oczy lub twarz modela) będzie ostry, a reszta stopniowo przechodzi w przyjemnie rozmyte tło. Takie ustawienie sprzyja separacji fotografowanego obiektu od otoczenia i skupia uwagę widza dokładnie tam, gdzie chcesz. Moim zdaniem trudno przebić to rozwiązanie w warunkach, gdy zależy na klimatycznych kadrach czy zdjęciach z wyraźnym poczuciem głębi. W branży przyjmuje się, że jeśli chcesz bokeh – otwierasz przysłonę najszerzej, jak się da, oczywiście z zachowaniem ostrożności, bo wtedy łatwo o nietrafienie w punkt ostrości. Często też amatorzy próbują uzyskać bokeh przez kombinowanie z dystansem czy ogniskową, ale to właśnie przysłona ma największy wpływ. Szerokie wartości, jak f/1.4, są standardem w jasnych stałkach i polecane zawsze tam, gdzie istotny jest efekt rozmycia i estetyka tła.

Pytanie 40

W celu otrzymania najwyższej jakości wydruku w skali 1:1, grafikę z pliku o wymiarach 30 x 45 cm z osadzonym profilem Adobe RGB, należy drukować na urządzeniu ink-jet o parametrach:

A. format A3, tusze pigmentowe CMYK
B. format A3, tusze wodne CMYK+
C. format A3+, tusze wodne CMYK
D. format A3+, tusze pigmentowe CMYK+

Brak odpowiedzi na to pytanie.

Wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi:
Wybranie urządzenia ink‑jet w formacie A3+ z tuszami pigmentowymi CMYK+ idealnie pasuje do założenia: wydruk w skali 1:1 z pliku 30 × 45 cm w możliwie najwyższej jakości. Format A3 (29,7 × 42 cm) jest po prostu za mały, więc przy wydruku 30 × 45 cm zabrakłoby marginesu lub trzeba by skalować obraz w dół. Format A3+ daje zapas zarówno na realny wymiar 30 × 45 cm, jak i na spady czy niewielkie marginesy techniczne drukarki. Kluczowa jest też technologia tuszy. Tusze pigmentowe są standardem w druku fotograficznym typu fine‑art i w profesjonalnych proofach – zapewniają dużo lepszą trwałość obrazu (odporność na UV, wodę, ozon), stabilność kolorystyczną i przewidywalność w długim czasie niż tusze barwnikowe (wodne). Z mojego doświadczenia różnica wychodzi szczególnie mocno przy ekspozycji na światło dzienne: wydruk na pigmentach po kilku miesiącach wygląda praktycznie tak samo, a barwnikowy potrafi już wyblaknąć, zwłaszcza w partiach nasyconych. Dodatkowo rozszerzony zestaw tuszy CMYK+ (np. light cyan, light magenta, szare, light grey, czasem dodatkowe kolory jak orange, green) umożliwia szersze pokrycie gamutu Adobe RGB oraz płynniejsze przejścia tonalne w półtonach i w cieniach. Profil Adobe RGB ma szerszą przestrzeń barwną niż sRGB, więc żeby choć częściowo ją wykorzystać, potrzebna jest drukarka z rozbudowanym systemem atramentów i poprawnie skonfigurowanym zarządzaniem kolorem (ICC, soft proofing, odpowiedni profil papieru). W praktyce, przy takim zestawie: plik 30 × 45 cm w Adobe RGB, drukarka A3+ z pigmentami CMYK+ na dobrym papierze fotograficznym – można uzyskać wydruk o jakości wystawowej, który będzie spójny kolorystycznie z tym, co widzisz na skalibrowanym monitorze. Warto też pamiętać o doborze odpowiedniego nośnika: papiery barytowe, matowe fine‑art czy dobre papiery RC są projektowane właśnie pod pigmenty. To jest obecnie branżowy standard w pracowniach, które robią wydruki dla galerii, fotografów ślubnych na wysokim poziomie czy portfolio dyplomowe.