Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 31 stycznia 2026 15:23
  • Data zakończenia: 31 stycznia 2026 15:38

Egzamin zdany!

Wynik: 31/40 punktów (77,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Na podstawie zdjęcia można określić, że było wykonane

Ilustracja do pytania
A. nocą.
B. w samo południe.
C. późnym popołudniem.
D. po zachodzie słońca.
Odpowiedź "późnym popołudniem" jest prawidłowa, ponieważ analiza zdjęcia wskazuje na długie cienie, które są charakterystyczne dla niskiego kąta padania promieni słonecznych. W praktyce, w momencie, gdy słońce znajduje się nisko nad horyzontem, co ma miejsce właśnie późnym popołudniem, cienie stają się wydłużone. Warto zwrócić uwagę, że w południe, kiedy słońce jest w najwyższym punkcie na niebie, cienie są krótsze i bardziej pionowe. Takie zjawisko można zaobserwować w codziennym życiu, na przykład, gdy spacerujemy w parku w godzinach popołudniowych i zauważamy, jak cienie drzew i obiektów są znacznie dłuższe. Dodatkowo, jasne niebo bez oznak zmierzchu potwierdza, że słońce jeszcze nie zaszło, co wyklucza odpowiedzi związane z zachodem słońca oraz nocą. Zrozumienie tych zjawisk jest istotne w kontekście fotografii oraz architektury, gdzie oświetlenie i cień mają kluczowe znaczenie dla kompozycji i estetyki.

Pytanie 2

Aby uzyskać efekt zatrzymania ruchu opadającej kropli wody, jaki powinien być ustawiony czas naświetlania?

A. 1/30 s
B. 1/2000 s
C. 1/125 s
D. 1/500 s
Odpowiedź 1/2000 s jest prawidłowa, ponieważ czas naświetlania na poziomie 1/2000 sekundy jest wystarczająco krótki, aby zarejestrować bardzo szybkie zjawiska, takie jak spadająca kropla wody. Przy tak krótkim czasie naświetlania, aparat jest w stanie 'zamrozić' ruch, co oznacza, że zarejestruje obraz z minimalnym rozmyciem. W praktyce, takie ustawienia są często stosowane w fotografii sportowej, gdzie szybko poruszające się obiekty muszą być uchwycone w pełnej ostrości. W przypadku fotografii przyrody, na przykład podczas dokumentowania spadających kropli deszczu czy wodospadów, krótki czas naświetlania pozwala uwiecznić detale, które normalnie mogłyby umknąć w wyniku ruchu. Dobrą praktyką jest również zrozumienie, że dla osiągnięcia podobnych efektów, można zastosować dodatkowe akcesoria, takie jak lampy błyskowe, które umożliwiają jeszcze szybsze zamrożenie ruchu. Warto zaznaczyć, że techniki te są zgodne z zasadami stosowanymi w profesjonalnej fotografii, gdzie precyzyjne ustawienia aparatu mają kluczowe znaczenie dla jakości uzyskiwanych obrazów.

Pytanie 3

Pomiar, w którym dokonuje się odczytu w całym obszarze klatki, określany jest jako

A. centralnie ważonym
B. punktowym
C. matrycowym
D. integralnym
Pomiar punktowy polega na pomiarze światła w bardzo wąskim obszarze kadru, często w centralnym punkcie, co ogranicza możliwości oceny całej sceny. W kontekście dynamicznych warunków oświetleniowych, takie podejście może prowadzić do znaczących błędów w ocenie ekspozycji. Użytkownicy mogą błędnie zakładać, że pomiar punktowy zawsze daje najlepsze rezultaty, ale w praktyce często nie uwzględnia on różnic w jasności w pozostałych częściach kadru, co prowadzi do niedoświetlenia lub prześwietlenia zdjęcia. Centralnie ważony pomiar to technika, która kładzie większy nacisk na centralną część kadru, co również może nie być wystarczające w złożonych scenariuszach oświetleniowych. Technika ta, podobnie jak pomiar punktowy, pomija istotne elementy takiej jak różnice w jasności na obrzeżach kadru, co prowadzi do niezadowalających efektów końcowych. Z kolei pomiar integralny odnosi się do metody, która analizuje światło w całej scenie, jednak w praktyce jest mniej powszechny i mniej precyzyjny niż pomiar matrycowy, szczególnie w sytuacjach, gdzie różnice w oświetleniu są znaczne. Zrozumienie tych technik jest kluczowe dla osiągania optymalnych rezultatów w fotografii i unikania typowych pułapek związanych z błędnym wyborem metody pomiaru.

Pytanie 4

Zdjęcie wykonano przy zastanym oświetleniu

Ilustracja do pytania
A. bocznym rozproszonym.
B. przednim skierowanym.
C. bocznym skierowanym.
D. przednim rozproszonym.
Zdjęcie zostało wykonane przy oświetleniu przednim skierowanym, co można stwierdzić na podstawie wyraźnych cieni widocznych na obrazie. Cienie te są ostre i wyraźne, co jest charakterystyczne dla światła bezpośredniego. W praktyce, oświetlenie przednie skierowane jest często stosowane w fotografii portretowej oraz produktowej, ponieważ wydobywa detale i tekstury obiektów, a także dodaje głębi do przedstawianych scen. Dobrą praktyką jest umiejętne wykorzystanie takiego oświetlenia, aby podkreślić kształty i kontury, co jest szczególnie istotne w sytuacjach, gdy chcemy uchwycić emocje lub walory estetyczne modela. Ponadto, w fotografii produktowej, przednie oświetlenie skierowane pozwala na lepsze ukazanie kolorów i detali produktu, co jest kluczowe w marketingu i sprzedaży. Zrozumienie tych aspektów oświetlenia pozwala fotografom na lepsze planowanie i realizację sesji zdjęciowych, przyczyniając się do uzyskania wysokiej jakości efektów wizualnych.

Pytanie 5

W dziedzinie fotografii, technika znana jako wysoki klucz to inaczej

A. high key
B. low key
C. kalotypia
D. cyjanotypia
Technika wysokiego klucza, znana jako high key, jest stylem oświetleniowym, który wykorzystuje jasne i stonowane tony. Charakterystyczne dla tej techniki jest minimalne zastosowanie cieni oraz dominacja jasnych barw, co daje efekt lekkości i świeżości. W praktyce, fotografowie używają tej techniki w portretach, produktach czy zdjęciach mody, aby stworzyć pozytywną atmosferę oraz podkreślić detale. Wysoki klucz często stosowany jest także w reklamie kosmetyków czy odzieży, gdzie kluczowe jest uchwycenie detali w jasnym świetle. Standardy branżowe wskazują, że efektywny high key wymaga starannego planowania oświetlenia, gdzie główne źródło światła powinno być miękkie, a tło dobrze oświetlone, aby uniknąć kontrastów i cieni. Dla uzyskania pożądanego efektu, zaleca się użycie kilku źródeł światła, takich jak softboxy lub reflektory, które równomiernie oświetlają scenę. Kluczowe jest również zrozumienie, jak różne powierzchnie odbijają światło, co wpływa na końcowy rezultat. Technika ta jest ceniona w branży, gdyż pozwala na uchwycenie emocji i estetyki w sposób, który przyciąga uwagę widza.

Pytanie 6

Aby uchwycić obrazy w scenach charakteryzujących się dużym kontrastem, należy w aparacie fotograficznym ustawić tryb pomiaru, aby poprawnie zarejestrować detale w jasnych obszarach

A. centralnie ważony
B. uśredniony
C. punktowy
D. matrycowy
Odpowiedź punktowy jest prawidłowa, ponieważ ten tryb pomiaru najlepiej radzi sobie z rejestracją szczegółów w scenach o dużym kontraście. Pomiar punktowy skupia się na bardzo małym obszarze w kadrze, co pozwala na precyzyjne ocenienie poziomu jasności w danym punkcie, na przykład w jasnych partiach obrazu. Dzięki temu, gdy fotografujemy sceny, gdzie światła są ekstremalnie jasne, a cienie głębokie, aparat ustawia ekspozycję na podstawie tego jednego, wybranego punktu. W praktyce, gdy chcesz uwiecznić detale w jasnych częściach obrazu, na przykład podczas fotografowania zachodu słońca lub sceny z silnym oświetleniem, wybór pomiaru punktowego pozwoli na uniknięcie prześwietlenia. Wiele profesjonalnych aparatów fotograficznych pozwala na wybranie punktu pomiarowego na ekranie, co daje dodatkową kontrolę nad efektem końcowym. Standardy branżowe zalecają stosowanie pomiaru punktowego w sytuacjach, gdzie różnice w jasności są znaczne, co przekłada się na lepszą jakość zdjęć.

Pytanie 7

W przedstawionej fotografii katalogowej zastosowano oświetlenie

Ilustracja do pytania
A. dolne
B. boczne.
C. górne.
D. przednie
Odpowiedź 'boczne' jest poprawna, ponieważ w przedstawionej fotografii katalogowej widać wyraźne cienie po prawej stronie przedmiotu. To wskazuje, że źródło światła znajduje się po lewej stronie, co jest typowe dla oświetlenia bocznego. Oświetlenie boczne jest istotnym elementem w fotografii, ponieważ pozwala na wydobycie detali i tekstur obiektów, tworząc efekt trójwymiarowości. Przykładem zastosowania oświetlenia bocznego może być fotografia produktowa, gdzie celem jest ukazanie detali przedmiotów, takich jak biżuteria czy zegarki. Dzięki zastosowaniu światła bocznego można uzyskać głębię obrazu, co zwiększa atrakcyjność wizualną fotografii. Dobra praktyka w fotografii to eksperymentowanie z różnymi kątami padania światła, co pozwala na osiągnięcie zróżnicowanych efektów. Warto również zwrócić uwagę na zastosowanie modyfikatorów światła, takich jak softboxy czy reflektory, które mogą pomóc w kontrolowaniu intensywności i kierunku światła, co jest kluczowe w osiąganiu zamierzonych efektów wizualnych.

Pytanie 8

Trójkąt ekspozycji w fotografii to pojęcie opisujące zależność między

A. czasem naświetlania, liczbą przysłony, czułością detektora obrazu.
B. czasem naświetlania, matrycą, czułością detektora obrazu.
C. czasem naświetlania, obiektywem, czułością detektora obrazu.
D. czasem naświetlania, liczbą przysłony, natężeniem oświetlenia.
Trójkąt ekspozycji w fotografii to absolutna podstawa, jeśli chce się mieć pełną kontrolę nad wyglądem zdjęcia. Składa się z trzech elementów: czasu naświetlania (ang. shutter speed), liczby przysłony (aperture, f/), oraz czułości detektora obrazu, czyli ISO. Te trzy parametry są ze sobą powiązane – jak manipulujesz jednym, musisz skorygować pozostałe, żeby zdjęcie nie wyszło ani za jasne, ani za ciemne. Z mojego doświadczenia wynika, że największą frajdę daje eksperymentowanie z nimi, bo np. zmniejszając czas naświetlania, możesz zamrozić ruch, ale wtedy musisz albo otworzyć przysłonę bardziej, albo podkręcić ISO. Z kolei przysłona nie tylko wpływa na ilość światła, ale też reguluje głębię ostrości – to ona pozwala rozmyć tło (super przy portretach!) albo wszystko wyostrzyć (krajobrazy). ISO natomiast podkręca się, gdy brakuje światła, ale większe ISO to niestety często więcej szumów na zdjęciu. Fajnie, jak się oswoisz z tymi pojęciami, bo łatwiej wtedy przewidzieć efekt końcowy i dostosować się do warunków. W profesjonalnej fotografii manualna kontrola nad trójkątem ekspozycji to w sumie taki standard, bo pozwala osiągnąć dokładnie taki klimat, jaki się chce. Dla mnie to zdecydowanie jedna z najbardziej kreatywnych części fotografowania.

Pytanie 9

Na ilustracji przeważa barwa

Ilustracja do pytania
A. zimna.
B. dopełniająca.
C. czysta.
D. złamana.
Wybrałeś odpowiedź „czysta” i to rzeczywiście jest najbardziej trafne określenie w kontekście tej ilustracji. Barwy czyste to takie, które nie zostały zmieszane z innymi kolorami, bielą ani czernią. W praktyce oznacza to, że kolory są bardzo nasycone, wyraźne, bez domieszek i przygaszenia – dokładnie tak jak tutaj, gdzie zarówno czerwień, jak i pomarańcz na kole ratunkowym i obudowie są bardzo mocne i żywe. Projektanci często używają barw czystych w miejscach, gdzie priorytetem jest widoczność i szybka identyfikacja, np. w sprzęcie ratunkowym, znakach ostrzegawczych czy sygnalizacji, bo takie kolory od razu rzucają się w oczy. Z mojego doświadczenia wynika, że stosowanie barw czystych to nie tylko kwestia estetyki, ale głównie bezpieczeństwa – im mocniej coś kontrastuje z otoczeniem, tym szybciej można to dostrzec w sytuacji kryzysowej. Często w branży projektowej podkreśla się, by nie rozjaśniać i nie przygaszać takich kolorów właśnie w takich zastosowaniach. Takie rozwiązanie jest zgodne z normami dotyczącymi bezpieczeństwa na akwenach, gdzie ważna jest natychmiastowa rozpoznawalność sprzętu ratowniczego.

Pytanie 10

Właściwa temperatura barwowa światła dziennego w południe wynosi około

A. 7500 K
B. 5500 K
C. 3200 K
D. 2800 K
Właściwa temperatura barwowa światła dziennego w południe wynosi około 5500 K. To temperatura, która odpowiada naturalnemu światłu słonecznemu w szczytowych godzinach dnia, kiedy słońce znajduje się wysoko na niebie. Światło o tej temperaturze barwowej ma neutralny kolor, co jest istotne w wielu zastosowaniach, na przykład w fotografii czy projektowaniu wnętrz. W kontekście standardów branżowych, takie oświetlenie jest uważane za idealne do oceny kolorów, ponieważ nie wprowadza zniekształceń, które mogą wystąpić przy użyciu źródeł światła o innych temperaturach barwowych. Przykładowo, w fotografii używa się filtrów, aby dostosować temperaturę barwową do 5500 K, co pozwala na wierne odwzorowanie kolorów. Ponadto, projektanci oświetlenia często dążą do uzyskania podobnych warunków świetlnych, aby stworzyć przyjemną atmosferę w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych. Dlatego znajomość właściwej temperatury barwowej jest kluczowa w wielu dziedzinach, takich jak architektura, sztuka czy design.

Pytanie 11

W aparatach cyfrowych pomiar natężenia światła w centrum kadru określany jest jako pomiar

A. punktowy.
B. centralnie ważony.
C. matrycowy.
D. wielopunktowy.
Wiele osób traktuje pojęcia związane z pomiarem światła w aparatach fotograficznych jak synonimy, a to niestety prowadzi do typowych błędów w praktyce. Pomiar matrycowy, choć bardzo zaawansowany, opiera się na analizie całego kadru – aparat dzieli obraz na strefy i uśrednia wyniki, próbując dobrać ekspozycję najbardziej „uniwersalną”. Świetnie sprawdza się przy zdjęciach krajobrazowych czy ogólnych ujęciach, gdzie nie dominuje jeden jasny lub ciemny element. Z kolei pomiar wielopunktowy, czasem mylony z matrycowym, to rozwiązanie, które analizuje kilka wybranych punktów na obrazie i na ich podstawie wylicza ekspozycję; to także metoda całościowa, dobra przy bardziej skomplikowanych scenach, ale nie pozwala skupić się na konkretnym detalu w centrum. Pomiar centralnie ważony działa według starej szkoły – ekspozycja liczona jest z całego kadru, ale wyraźnie większą wagę ma środek obrazu. Jest to takie „półśrodek” między precyzją a ogólnością, ale nie daje takiego wpływu na bardzo mały obszar, jak pomiar punktowy. Typowym błędem jest zakładanie, że skoro coś mierzy „w centrum”, to chodzi o tryb centralnie ważony – a tymczasem to pomiar punktowy gwarantuje, że światło zarejestrowane dokładnie w jednym, najmniejszym możliwym fragmencie kadru decyduje o ekspozycji. No i jeszcze jedno: profesjonalni fotografowie często przełączają się na ten tryb właśnie w trudnych warunkach, bo pozwala zapanować nad kadrem tam, gdzie inne tryby zawodzą. W praktyce, korzystanie z nieodpowiedniego trybu pomiaru prowadzi do prześwietleń lub niedoświetleń ważnych elementów zdjęcia, szczególnie gdy kluczowy obiekt nie zajmuje większości kadru. Dlatego zawsze warto rozumieć, jak działa każdy z trybów i świadomie wybierać najlepszy do danej sytuacji.

Pytanie 12

Aby naświetlić próbki materiału wrażliwego na światło i ocenić jego światłoczułość, należy zastosować

A. pehametr
B. densytometr
C. termostat
D. sensytometr
Sensytometr to ciekawe urządzenie, które mierzy, jak bardzo materiały, takie jak filmy fotograficzne, reagują na światło. Działa to w ten sposób, że naświetlamy próbki światłem o znanej intensywności i długości fali, a potem analizujemy, co się dzieje z materiałem. To ważne, bo dzięki temu możemy ocenić, jak dobrze materiał działa, co ma znaczenie w różnych zastosowaniach. Myślę, że w laboratoriach fotograficznych sensytometr byłby naprawdę przydatny. Umożliwia on dostosowanie czułości materiału do konkretnego usage. Dzięki niemu można uzyskać lepszą jakość zdjęć i oszczędzać materiały, bo precyzyjniej dobieramy ich właściwości. Na przykład, można lepiej dobrać czasy naświetlania w zależności od tego, jaki materiał jest używany, co pozwala na uzyskanie świetnych efektów wizualnych.

Pytanie 13

Aby uzyskać materiał negatywowy o panchromatycznym uczuleniu, koreks powinien być załadowany

A. w całkowitej ciemności
B. pod światłem żółtym
C. przy oświetleniu pomarańczowym
D. w oświetleniu oliwkowym
Odpowiedź "w całkowitej ciemności" jest poprawna, ponieważ podczas wywoływania materiału negatywowego o uczuleniu panchromatycznym, niezbędne jest unikanie wszelkich źródeł światła, które mogą wpłynąć na emulację światłoczułą. Materiały te są niezwykle wrażliwe na światło, co oznacza, że nawet niewielka ekspozycja na światło białe może spowodować niepożądane naświetlenia i zniszczenie obrazu. Przygotowując koreks do wywoływania, należy zapewnić, że cały proces odbywa się w ciemnym pomieszczeniu, wykorzystując odpowiednie pomieszczenia do przechowywania chemikaliów oraz sprzętu. W praktyce oznacza to korzystanie z ciemni, która spełnia standardy bezpieczeństwa oraz ochrony przed światłem, aby zachować jakość zdjęć. Warto również zastosować ciemne torby do przenoszenia materiałów filmowych oraz odpowiednie akcesoria, które zapobiegają przypadkowemu naświetleniu, co jest istotne w profesjonalnym procesie fotograficznym. Zgodnie z dobrymi praktykami w fotografii analogowej, wywoływanie w całkowitej ciemności jest kluczowym elementem, aby uzyskać optymalne rezultaty wywoływania.

Pytanie 14

Który zestaw działańnie odnosi się wyłącznie do organizacji planu zdjęć?

A. Dobór sprzętu fotograficznego, ustawienie oświetlenia, rejestracja obrazu
B. Ustawienie aparatu fotograficznego, oświetlenie obiektów do fotografii, pomiar natężenia światła
C. Wybór tła, ustawienie oświetlenia, regulacja kontrastu oświetlenia
D. Ustawienie oświetlenia, dobór akcesoriów do fotografii, próbne uruchomienie błysku
Odpowiedź 'Dobór sprzętu fotograficznego, ustawienie oświetlenia, rejestracja obrazu' jest poprawna, ponieważ obejmuje zadania, które są fundamentalne dla samego procesu fotografowania, a nie tylko dla organizacji planu zdjęciowego. W kontekście planowania sesji zdjęciowej, kluczowe jest, aby zrozumieć, że dobór sprzętu fotograficznego wpływa na jakość wykonanych zdjęć. Wybór odpowiednich aparatów, obiektywów oraz akcesoriów, takich jak statywy czy filtry, ma zasadnicze znaczenie i powinien być dostosowany do specyfiki sesji. Ustawienie oświetlenia również jest kluczowym aspektem, który wpływa na atmosferę oraz uchwycenie detali w obrazie. Ostatecznie, rejestracja obrazu to czynność, która kończy cały proces, jednak nie jest związana jedynie z jego planowaniem, lecz także z wykonawstwem. Dobry fotograf powinien stosować standardy branżowe, takie jak zasady kompozycji i oświetlenia, które są omawiane w literaturze fotograficznej, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty w swojej pracy. Przykładowo, w przypadku sesji portretowej, ważne jest, aby dobrać odpowiednie obiektywy i oświetlenie, aby uzyskać naturalny efekt oraz odpowiednie odwzorowanie kolorów.

Pytanie 15

Światło oświetlające fotografowanego modela na wysokości twarzy, wpadające pod kątem około 45° do osi optycznej obiektywu, ma kierunek

A. przednio-boczny
B. górno-boczny
C. dolno-boczny
D. boczno-boczny
Odpowiedzi "dolno-boczny", "boczno-boczny" oraz "górno-boczny" są błędne, ponieważ nie oddają rzeczywistego kierunku, z którego pada światło w opisanej sytuacji. Dolno-boczny sugeruje, że światło pochodzi z dolnej części i z boku, co może prowadzić do niekorzystnych efektów, takich jak niewłaściwe modelowanie twarzy i nadmierne cienie, co jest szczególnie problematyczne w portretach. Boczno-boczny kąt oznacza, że światło pada tylko z boku, co może zniekształcić rysy twarzy i nie uwydatni ich w optymalny sposób. Z kolei górno-boczny kąt sugerowałby, że światło pada z góry i z boku, co również nie jest właściwe w kontekście fotografii portretowej, gdzie kluczowe jest, by światło podkreślało detale i zapewniało naturalny wygląd. Prawidłowe oświetlenie powinno być dostosowane do charakterystyki modela oraz celu fotografii, a odpowiednie kątowanie światła jest fundamentem efektywnej pracy fotografa. W praktyce, nie uwzględnienie tych zasad może prowadzić do zdjęć, które nie oddają zamierzonej estetyki i mogą wyglądać na amatorskie lub nieprofesjonalne.

Pytanie 16

Co oznacza skrót TTL w fotografii?

A. Tonal Transfer Level (poziom transferu tonalnego)
B. Total Time Limit (całkowity limit czasu)
C. Through The Lens (pomiar przez obiektyw)
D. True Tone Light (światło prawdziwego tonu)
Skrót TTL, czyli 'Through The Lens', odnosi się do metody pomiaru ekspozycji i jest szeroko stosowany w fotografii. Technika ta polega na tym, że pomiar światła jest dokonywany bezpośrednio przez obiektyw aparatu, co pozwala na precyzyjne określenie ilości światła wpadającego na matrycę bądź film. Dzięki temu, aparaty wyposażone w system TTL są w stanie dostosować ustawienia ekspozycji w czasie rzeczywistym, co zapewnia bardziej trafne rezultaty w różnych warunkach oświetleniowych. Na przykład, podczas fotografowania w trudnych warunkach, takich jak kontrastowe oświetlenie lub różne źródła światła, pomiar TTL może zminimalizować ryzyko prześwietlenia lub niedoświetlenia obrazu. Dla profesjonalnych fotografów zrozumienie działania TTL jest kluczowe, ponieważ pozwala na uzyskanie zamierzonych efektów artystycznych, jakie można osiągnąć dzięki precyzyjnemu pomiarowi światła. Warto również zauważyć, że wiele nowoczesnych lamp błyskowych współpracuje z systemami TTL, co umożliwia automatyczne ustawienie mocy błysku w zależności od warunków oświetleniowych, co znacząco ułatwia pracę w dynamicznych sytuacjach.

Pytanie 17

Do wykonania portretowego zdjęcia studyjnego, z efektem demoniczności postaci, uzyskanym poprzez głębokie cienie na twarzy i duży kontrast oświetlenia, należy zastosować

A. strumienicę.
B. ring flash.
C. softbox.
D. parasolkę.
Strumienica to akcesorium, które w fotografii studyjnej służy do kierunkowania światła i znacznego zawężenia jego rozproszenia. Dzięki niej uzyskuje się tzw. światło punktowe, które daje bardzo twarde, ostre cienie – szczególnie charakterystyczne dla portretów z efektem dramatyczności lub wręcz demoniczności. Takie światło mocno podkreśla rysy twarzy, tworzy głębokie kontrasty i wydobywa teksturę skóry, przez co postać nabiera wyrazistości, a nawet niepokojącego charakteru. W dobrych praktykach branżowych strumienice wykorzystywane są zawsze wtedy, gdy zależy nam na kontrolowanym, precyzyjnym oświetleniu – świetnie sprawdzają się także w fotografii teatralnej czy przy podkreślaniu szczegółów w reklamie. Osobiście zauważyłem, że przy portretach typu „low key” lub gdy chcemy uzyskać światło typu „Rembrandt” albo mocną iluminację od dołu (tzw. światło grozy), strumienica praktycznie nie ma sobie równych. Jej użycie wymaga też większej uwagi przy ustawieniu modela, bo niewielkie przesunięcie potrafi całkowicie zmienić charakter światła. To zdecydowanie narzędzie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad atmosferą ujęcia i nie boją się eksperymentować z cieniami.

Pytanie 18

Zamieszczony na fotografii portret wykonano, wykorzystując oświetlenie

Ilustracja do pytania
A. boczne.
B. górne.
C. dolne.
D. tylne.
Oświetlenie boczne w portrecie to bardzo charakterystyczna technika, którą łatwo rozpoznać po mocnych kontrastach i wyraźnym modelowaniu twarzy. W tym przypadku światło pada z lewej strony modela, co sprawia, że jedna część twarzy jest dobrze oświetlona, a druga pozostaje w cieniu. Takie rozwiązanie często stosuje się w portretach studyjnych, bo pozwala wydobyć trójwymiarowość i strukturę twarzy. Moim zdaniem, właśnie boczne światło najlepiej podkreśla charakter osoby i nadaje zdjęciu głębię. W praktyce, fotografowie wybierają ten sposób oświetlenia, kiedy zależy im na pokazaniu detali skóry, tekstury ubrania czy nawet na wywołaniu konkretnego nastroju – czasem bardziej tajemniczego albo dramatycznego. Standardy branżowe, chociażby w fotografii portretowej, zalecają stosowanie światła bocznego do podkreślania rysów twarzy czy uzyskania efektu Rembrandta, który jest bardzo ceniony w profesjonalnych sesjach. Najczęściej ustawia się lampę studyjną albo okno pod kątem około 90 stopni względem fotografowanej osoby. Dzięki temu światło nie tylko rzeźbi twarz, ale pozwala uzyskać naturalistyczny efekt i sprawić, że portret nie jest płaski. Z mojego doświadczenia, dobrze ustawione oświetlenie boczne naprawdę robi robotę, szczególnie jeśli chcemy uwypuklić indywidualne cechy modela i pokazać coś więcej niż tylko zwykłe zdjęcie.

Pytanie 19

Wykonanie portretu rodzinnego pięcioosobowej grupy wymaga oświetlenia rozproszonego z zastosowaniem

A. softboxu z wrotami.
B. srebrnej blendy.
C. transparentnych parasolek.
D. stożkowego tubusu.
Transparentne parasolki to naprawdę jeden z najczęściej używanych modyfikatorów światła przy fotografowaniu większych grup, szczególnie w warunkach studyjnych. Ich główną zaletą jest to, że pozwalają uzyskać bardzo miękkie, rozproszone światło, które łagodnie obejmuje wszystkich uczestników zdjęcia, eliminując mocne cienie na twarzach. Z mojego doświadczenia wynika, że przy portretach rodzinnych właśnie taki efekt jest najbardziej pożądany, bo każdy członek rodziny jest równomiernie oświetlony, a skóra wygląda naturalnie. Parasolka transparentna działa trochę jak ogromny dyfuzor — światło przechodzi przez materiał, rozprasza się i otacza fotografowane osoby, co daje bardzo przyjazny klimat zdjęcia. W branży często mówi się, że tego typu oświetlenie pozwala wydobyć naturalność i spontaniczność na rodzinnych fotografiach, a przy pięcioosobowej grupie szczególnie widać różnicę w komforcie pracy. Dodatkowo, korzystanie z transparentnych parasolek jest proste, nie wymaga zaawansowanego sprzętu i daje powtarzalne efekty, co doceniają zarówno profesjonaliści, jak i osoby dopiero zaczynające przygodę z fotografią portretową. W praktyce, jeśli zależy nam na naturalności, miękkim świetle i braku ostrych przejść tonalnych, parasolka transparentna to wybór w punkt.

Pytanie 20

Aby zrealizować wymagania reprodukcji, należy równomiernie oświetlić płaski oryginał, a ustawienie aparatu powinno być takie, aby oś optyczna obiektywu była

A. równoległa do kierunku promieni oświetlenia
B. równoległa do powierzchni oryginału
C. prostopadła do powierzchni oryginału
D. skośna w stosunku do płaszczyzny oryginału
Błędne odpowiedzi wynikają z nieporozumień dotyczących zasad optyki i rekonstrukcji obrazu. Ustawienie osi optycznej pod kątem skośnym do płaszczyzny oryginału wprowadza zniekształcenia, ponieważ różne części obiektu są rejestrowane pod różnymi kątami. To powoduje, że kształty stają się nienaturalne, na przykład prostokąt może wydawać się trapezem, co w znaczący sposób wpływa na jakość reprodukcji. Ponadto, ustawienie równoległe do promieni oświetlenia nie jest również zalecane, ponieważ nie zapewnia optymalnego odwzorowania detali, które mogą zostać zacienione lub prześwietlone w zależności od kąta padania światła. W praktyce może to prowadzić do utraty kluczowych informacji wizualnych, co jest nie do przyjęcia w kontekście archiwizacji czy dokumentacji. Równoległe ustawienie do płaszczyzny oryginału jest również niewłaściwe, ponieważ przestaje być zgodne z zasadą, że światło i kąt widzenia muszą być skorelowane, aby zapewnić pełne odwzorowanie. Zrozumienie tych podstawowych zasad jest kluczowe dla każdego, kto pracuje z obrazami, niezależnie od tego, czy chodzi o sztukę, dokumentację, czy fotografię przemysłową.

Pytanie 21

Jaki jest czas synchronizacji otwarcia migawki z lampą błyskową w studio?

A. 1/30 s
B. 1/1600 s
C. 1/500 s
D. 1/125 s
Czas synchronizacji otwarcia migawki z lampą błyskową studyjną wynoszący 1/125 s jest standardem w fotografii, który zapewnia optymalne warunki do uzyskania prawidłowego naświetlenia zdjęcia. W momencie, gdy migawka jest otwarta, lampa błyskowa emituje błysk światła, co pozwala na oświetlenie obiektu fotografowanego. Ustalony czas synchronizacji 1/125 s jest wynikiem obliczeń mających na celu maksymalizację efektywności lampy błyskowej, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka powstania niedoświetlonych lub prześwietlonych obszarów zdjęcia. W praktyce oznacza to, że w przypadku dłuższych czasów otwarcia migawki, takich jak 1/30 s czy 1/500 s, lampa błyskowa może nie zadziałać w pełni, co prowadzi do niewłaściwego naświetlenia. Użycie 1/1600 s skutkuje tym, że lampa błyskowa może nie zdążyć wyemitować światła w tym krótkim czasie, co skutkuje ciemnym zdjęciem. W studiu fotograficznym, gdzie oświetlenie jest kluczowe, przestrzeganie tego standardu pozwala na uzyskanie profesjonalnych rezultatów i jest powszechnie uznawane za najlepszą praktykę.

Pytanie 22

Niedoświetlone zdjęcie cyfrowe można skorygować w programie Adobe Photoshop za pomocą funkcji

A. balans bieli.
B. kontrast.
C. nasycenie.
D. poziomy.
Wiele osób intuicyjnie sięga po kontrast, nasycenie czy balans bieli, mając nadzieję, że poprawi to niedoświetlone zdjęcie, ale niestety te funkcje mają zupełnie inne przeznaczenie. Kontrast to tylko różnica pomiędzy najciemniejszymi a najjaśniejszymi punktami obrazu – jego podniesienie może sprawić, że zdjęcie wyda się jeszcze ciemniejsze, bo cienie staną się głębsze, ale jasności nie przybędzie i szczegóły w ciemnych partiach mogą zostać utracone. Nasycenie natomiast wpływa na intensywność kolorów, czyli sprawi, że barwy będą bardziej „żywe”, ale z niedoświetleniem nic wspólnego nie ma – zdjęcie nadal pozostanie ciemne, tylko bardziej kolorowe, co w praktyce nie daje pożądanego efektu. Balans bieli reguluje temperaturę barwową i odcień światła, a nie ilość światła. Zmiana balansu bieli może poprawić wygląd skóry czy zlikwidować niechciane zafarby, ale nie rozjaśni nieprawidłowo eksponowanego zdjęcia. Z własnej praktyki widzę, że sporo uczniów skupia się na tych funkcjach, bo wydają się najprostsze albo najbardziej „widoczne”, ale niestety to prowadzi do błędnych nawyków. Podstawowy błąd myślowy polega na myleniu korekcji ekspozycji z korektą koloru czy kontrastu – to nie to samo! W profesjonalnej obróbce zdjęć najpierw koryguje się ekspozycję i jasność, a dopiero potem przechodzi do dalszych poprawek. Dlatego funkcja Poziomy (Levels) jest standardem branżowym w korygowaniu niedoświetlonych zdjęć, bo daje precyzyjną kontrolę nad tonami i pozwala wydobyć to, co w cieniu naprawdę się kryje.

Pytanie 23

Prawidłowa ekspozycja podczas wykonywania zdjęcia krajobrazu określona jest następująco: czas naświetlania 1/125 s, liczba przysłony f/5,6. Dla zwiększenia głębi ostrości i zachowania takiej samej ilości światła padającego na matrycę należy ustawić parametry naświetlania:

A. 1/30 s; f/16
B. 1/125 s; f/16
C. 1/125 s; f/22
D. 1/30 s; f/11
Właśnie tak się to robi w praktyce! W fotografii krajobrazowej, gdzie priorytetem bardzo często jest uzyskanie dużej głębi ostrości (czyli żeby ostre były zarówno obiekty blisko, jak i daleko od aparatu), typowym zabiegiem jest domknięcie przysłony do wyższych wartości, takich jak f/11. Oczywiście, im większa liczba przysłony, tym mniej światła dostaje się do matrycy, więc żeby zdjęcie nie wyszło za ciemne, musisz skompensować to dłuższym czasem naświetlania. W tym przykładzie, jeśli zamykasz przysłonę z f/5,6 na f/11 (co oznacza dwa stopnie przysłony), to musisz wydłużyć czas naświetlania z 1/125 s do 1/30 s. To pozwala zachować identyczną ekspozycję i jednocześnie zwiększyć głębię ostrości, co jest bardzo ważne np. podczas fotografowania gór, jezior czy szerokich panoram. To podejście to absolutny fundament w pracy każdego krajobrazowca. Moim zdaniem warto pamiętać też o ograniczeniach – przy długim czasie naświetlania lepiej użyć statywu, żeby nie poruszyć zdjęcia. No i jeśli słońce mocno świeci, może przydać się filtr ND, bo czasami nawet 1/30 s to już chwilami za długo. To, co zrobiłeś, to klasyczny przykład tzw. zasady wzajemności – jeśli zmieniasz jeden z parametrów ekspozycji, musisz odpowiednio dostosować pozostałe, żeby ilość światła padającego na matrycę się nie zmieniła. Bardzo przydatna umiejętność, szczególnie w terenie.

Pytanie 24

Aby uzyskać efekt oświetlenia konturowego, należy oświetlić fotografowany obiekt z jakiego kierunku?

A. przednie
B. tylne
C. górne
D. górno-boczne
Oświetlenie konturowe jest techniką, która ma na celu podkreślenie kształtu i tekstury obiektu poprzez kontrast między światłem a cieniem. Zastosowanie oświetlenia tylnego pozwala na uzyskanie efektu halo, który nie tylko definiuje kontury, ale również dodaje głębi i trójwymiarowości. W praktyce, jeśli fotografujesz portret, światło umieszczone za obiektem tworzy delikatną poświatę wokół krawędzi, co może efektywnie oddzielić osobę od tła. Ta technika jest powszechnie stosowana w fotografii mody oraz produktowej, gdzie ważne jest, aby obiekt wyglądał atrakcyjnie i wyróżniał się na tle. Dobrym przykładem zastosowania oświetlenia tylnego jest sesja zdjęciowa w plenerze podczas zachodu słońca, gdzie naturalne światło wprowadza ciepłe odcienie, podkreślając kontury postaci. Warto pamiętać, że umiejętne wykorzystanie różnych źródeł światła, zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki, może znacząco wpłynąć na jakość finalnego obrazu. Zastosowanie tej techniki powinno być zgodne z zasadami sztuki fotograficznej i uwzględniać właściwe ustawienie parametrów aparatu, takich jak czas naświetlania i przysłona, co pozwoli na uzyskanie pożądanych efektów.

Pytanie 25

Jeśli cień fotografowanego obiektu widoczny jest w przestrzeni przedmiotowej przed obiektem, oznacza to, że zastosowano oświetlenie

A. tylne.
B. przednie.
C. boczne.
D. górne.
Odpowiedź jest trafiona, bo oświetlenie tylne (czyli tzw. światło z tyłu) powoduje, że cień obiektu w fotografii układa się przed nim – czyli na stronie fotografowanego obiektu bliższej aparatu. To sytuacja, którą bardzo często spotyka się w fotografii studyjnej czy produktowej, zwłaszcza gdy chce się wyodrębnić sylwetkę, uzyskać efekt konturu albo podkreślić kształt. Moim zdaniem to jedna z najbardziej kreatywnych technik – pozwala wydobyć detale, które w klasycznym, frontalnym świetle są całkiem płaskie. Fotografowie często nazywają to efektem halo lub backlight. W praktyce taki typ oświetlenia jest polecany na przykład przy zdjęciach szkła, przezroczystych materiałów lub nawet do uzyskania efektownej poświaty wokół włosów modela. Trzeba tylko uważać, by światło nie świeciło prosto w obiektyw, bo wtedy łatwo o flarę. W codziennej pracy zawodowej to wręcz podstawowy trik, który daje zdjęciom charakter i głębię – zwłaszcza w reklamie czy packshotach. Przy okazji – dobrze pamiętać, że światło tylne komplikuje pomiar ekspozycji, więc warto stosować blendy albo kontrolować światłomierz. Takie ustawienie lampy nie tylko daje cień w przestrzeni przedmiotowej, ale i podnosi walory artystyczne zdjęcia – naprawdę warto to ćwiczyć.

Pytanie 26

Aby podkreślić fakturę materiału na zdjęciu, jakie oświetlenie powinno być użyte?

A. równo rozproszone z dwóch stron
B. bezpośrednie z jednego kierunku bocznego
C. kontrastowe z dwóch stron
D. rozproszone na wprost
Odpowiedź 'bezpośrednie z jednego kierunku bocznego' jest prawidłowa, ponieważ to właśnie takie oświetlenie skutecznie uwypukla fakturę tkaniny, tworząc wyraźne cienie i podkreślając detale strukturalne materiału. W fotografii produktowej oraz modowej, gdzie szczegółowe przedstawienie tekstury jest kluczowe, odpowiednie umiejscowienie źródła światła jest niezbędne. Na przykład, ustawienie lampy z boku tkaniny sprawia, że światło pada pod kątem, co powoduje, że zmarszczki, splot czy inne cechy tekstury są widoczne dzięki kontrastowi między światłem a cieniem. Dobry fotograficzny styl opiera się na zasadzie, że światło boczne działa jak naturalna forma modelowania, nadając trójwymiarowość obiektom. W praktyce, wiele osób stosuje takie techniki w sesjach zdjęciowych mody, gdzie uwydatnienie faktury materiału jest kluczowe dla atrakcyjności wizualnej. Standardowe podejścia do oświetlenia w fotografii zakładają, że umiejscowienie źródła światła w odpowiedniej pozycji jest kluczowe dla osiągnięcia pożądanych efektów estetycznych.

Pytanie 27

Za pomocą którego modyfikatora oświetlenia uzyskuje się na fotografii cienie o miękkich krawędziach?

A. Strumienicy.
B. Wrót.
C. Plastra.
D. Parasolki.
W fotografii studyjnej często pojawia się pokusa, żeby sięgać po różne akcesoria, które wyglądają profesjonalnie lub brzmią fachowo, ale nie zawsze dają taki efekt, jakiego się spodziewamy. Wrota, mimo że bywają bardzo przydatne, służą głównie do ograniczania rozprzestrzeniania się światła i kształtowania jego kierunku – dzięki nim można uzyskać bardzo selektywne i twarde oświetlenie z wyraźnymi, ostrymi cieniami, idealne do dramatycznych czy teatralnych efektów. Plaster miodu (często nazywany też gridem) z kolei zawęża wiązkę światła, co pozwala lepiej panować nad tym, żeby światło nie rozlewało się na boki i nie zalewało niepotrzebnych fragmentów kadru – ale też nie daje miękkich przejść, raczej podkreśla kontrasty. Strumienica (snoot) to bardzo specyficzny modyfikator, który umożliwia skierowanie światła w jeden, wąski punkt – dzięki temu uzyskujemy bardzo skupione, twarde światło i ostre cienie. Często początkujący myślą, że każde akcesorium do lampy pozwoli zmiękczyć światło, ale to nie do końca tak działa. Kluczowa jest powierzchnia świecąca – im większa w stosunku do obiektu, tym cień jest bardziej miękki. Parasolki właśnie przez swoje rozmiary i sposób działania odpowiadają za miękkie krawędzie cieni. Z mojego doświadczenia wynika, że często wybór wrót czy plastra miodu wynika z chęci większej kontroli, ale to nie one są odpowiedzialne za zmiękczanie światła – wręcz przeciwnie, podkreślają strukturę i dramaturgię kadru. Warto pamiętać, że podstawy pracy ze światłem zaczynają się od zrozumienia, jak powierzchnia i odległość modyfikatora wpływają na efekt końcowy – parasolka wygrywa tam, gdzie liczy się subtelność i miękkość cieni.

Pytanie 28

Fotografię wykonano, wykorzystując oświetlenie

Ilustracja do pytania
A. tylne.
B. konturowe.
C. zastane.
D. boczne.
Odpowiedź 'zastane' jest poprawna, ponieważ fotografia wykorzystuje naturalne źródła światła, które są obecne w otoczeniu, takie jak neony i reklamy świecące w nocy. Oświetlenie zastane jest często stosowane w fotografii miejskiej, gdzie różnorodność źródeł światła tworzy dynamiczne efekty. To podejście pozwala uchwycić atmosferę miejsca, oddać jego charakter i nastrój. W praktyce, fotografowie często wykorzystują oświetlenie zastane, aby wprowadzić naturalne kolory i efekty, które mogłyby zostać utracone przy użyciu sztucznego oświetlenia. Warto zauważyć, że dobór momentu i warunków oświetleniowych jest kluczowy; na przykład, zmieniające się natężenie światła w ciągu dnia lub pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych może znacząco wpływać na ostateczny efekt zdjęcia. Oświetlenie zastane jest zgodne z standardami fotografii dokumentalnej i reportażowej, które zakładają uchwycenie rzeczywistości w jej naturalnej formie. Zrozumienie tego rodzaju oświetlenia i umiejętność jego wykorzystywania to kluczowe umiejętności dla każdego fotografa.

Pytanie 29

Na zdjęciu największy efekt kontrastu walorowego uzyskamy dzięki połączeniu kolorów

A. niebieskiego i czerwonego
B. niebieskiego i żółtego
C. białego i czarnego
D. białego i szarego
Połączenie kolorów białego i czarnego tworzy najbardziej wyrazisty kontrast walorowy, ponieważ te dwa kolory reprezentują skrajne wartości jasności. W kontekście teorii kolorów, biel jest uważana za najjaśniejszy kolor, podczas gdy czerń jest całkowitym brakiem światła. Taki kontrast jest kluczowy w fotografii, grafice i projektowaniu, ponieważ podkreśla główne elementy kompozycji oraz prowadzi wzrok widza w określone miejsca. Przykładem zastosowania tego kontrastu może być fotografia portretowa, gdzie tło w odcieniu czarnym sprawia, że twarz modela, oświetlona mocnym światłem, wydaje się bardziej wyrazista. W sztuce, klasyczne obrazy często korzystają z kontrastów walorowych, aby nadać dynamikę i głębię. Zgodnie z zasadami kompozycji wizualnej, silne kontrasty przyciągają uwagę i mogą być wykorzystywane do tworzenia emocjonalnego wpływu na odbiorcę. Użycie bieli i czerni w projektach wizualnych to także element stylizacji, który odzwierciedla elegancję i nowoczesność.

Pytanie 30

Jakiego koloru tło powinno być użyte, aby osiągnąć maksymalną różnicę w jasności na kolorowym obrazie między tłem a fotografowanym czerwonym jabłkiem?

A. Niebieskie
B. Purpurowe
C. Białe
D. Zielone
Zielone tło, mimo że może wydawać się atrakcyjne, nie jest najlepszym wyborem do uzyskania wyraźnej różnicy jasności. W przypadku czerwonego jabłka, zielony kolor znajduje się blisko spektrum czerwieni, co prowadzi do efektu zmniejszonego kontrastu. Kolor zielony, będąc komplementarnym do czerwonego, powoduje, że czerwony obiekt traci na intensywności, przez co może wydawać się mniej wyraźny. Purpurowe tło również nie jest optymalne, ponieważ purpura jest kolorem o dużej długości fali, co sprawia, że kontrast z czerwonym jabłkiem nie jest wystarczający, a efekt wizualny może być nieco przytłumiony. Podobnie, niebieskie tło, chociaż różni się od czerwonego, nie zapewnia wystarczającej jasności, ponieważ niebieski i czerwony są kolorami o niższej jasności, co prowadzi do ich zbliżenia w percepcji. W rzeczywistości, nieoptymalny wybór tła może skutkować rozmyciem szczegółów oraz utratą głębi obrazu, co jest częstym problemem w fotografii, gdy nie zwraca się uwagi na zasady kontrastu kolorystycznego. W kontekście praktycznych zastosowań, ważne jest, aby zwracać uwagę na korespondencje kolorystyczne, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na odbiór wizualny i komunikację wizualną, co jest kluczowe w marketingu i designie.

Pytanie 31

Z jakiej odległości powinien fotograf oświetlić obiekt, jeśli wykorzystuje lampę błyskową o LP=42, przy ISO 100 oraz przysłonie f/8?

A. Około 5 m
B. Około 1 m
C. Około 30 m
D. Około 15 m
Aby obliczyć optymalną odległość fotografowania obiektu przy użyciu lampy błyskowej o liczbie przewodniej (LP) 42, przy wartości ISO 100 i przysłonie f/8, należy zastosować odpowiednią formułę. Liczba przewodnia odnosi się do maksymalnej odległości, z jakiej lampa jest w stanie oświetlić obiekt w danych warunkach. Przy przysłonie f/8, można wykorzystać wzór: Odległość (m) = LP / (ISO / 100) / f-stop. W tym przypadku obliczenia będą wyglądały następująco: Odległość = 42 / (100 / 100) / 8 = 42 / 8 = 5.25 m. Dlatego optymalna odległość to około 5 m. Taka praktyka jest zgodna z dobrymi standardami w fotografii, ponieważ pozwala na uzyskanie odpowiedniej ekspozycji i jakości zdjęcia. Warto pamiętać, że zbyt bliskie podejście do obiektu może prowadzić do prześwietlenia oraz efektu 'przeźroczy', natomiast zbyt daleka odległość skutkuje niedoświetleniem. W praktyce, znajomość liczby przewodniej lampy błyskowej oraz ustawień aparatu jest kluczowa dla uzyskania profesjonalnych rezultatów.

Pytanie 32

Aby zapobiec odblaskom podczas robienia zdjęć obiektów ze szkłem, powinno się użyć filtru

A. szarego
B. polaryzacyjnego
C. połówkowego
D. neutralnego
Filtr połówkowy nie jest odpowiedni do eliminacji odblasków w fotografii obiektów szklanych, ponieważ jego zastosowanie ogranicza się głównie do kontrolowania ekspozycji w scenach z dużymi różnicami w jasności, takich jak horyzonty. Jego działanie opiera się na stopniowym przejściu od przezroczystości do pełnego przyciemnienia, co nie wpływa na redukcję refleksów. Filtr neutralny, choć użyteczny w kontekście ograniczenia ilości światła docierającego do matrycy, nie wpływa na kierunek światła ani na eliminację odblasków. Jego głównym celem jest wydłużenie czasu naświetlania lub uzyskanie efektów artystycznych, nie zaś poprawa jakości obrazu w kontekście refleksów. Filtr szary, podobnie jak neutralny, służy do zmniejszenia ilości światła, ale nie ma wpływu na polaryzację światła, co jest kluczowe w eliminacji odblasków. Kluczowym błędem w myśleniu jest zrozumienie roli filtrów: filtry polaryzacyjne działają na zasadzie manipulacji polaryzacją światła, co skutkuje redukcją odblasków, podczas gdy inne filtry jedynie ograniczają ilość światła lub wpływają na tony kolorystyczne. Dlatego, aby skutecznie radzić sobie z refleksami na szkle, kluczowe jest zrozumienie specyfiki filtrów i ich przeznaczenia w fotografii.

Pytanie 33

W celu zrównoważenia ekspozycji pomiędzy jasnym niebem a ciemnym pierwszym planem najlepiej zastosować

A. filtr ciepły
B. filtr UV
C. filtr polaryzacyjny
D. filtr połówkowy szary (ND Grad)
Filtr połówkowy szary (ND Grad) to niezwykle przydatne narzędzie w fotografii, szczególnie w sytuacjach, gdy chcemy zrównoważyć różnice w jasności między niebem a pierwszym planem. Jego struktura polega na tym, że jedna część filtra jest przeszklona, co pozwala na przepuszczenie większej ilości światła, a druga część jest ciemniejsza, redukując ekspozycję w jaśniejszych obszarach, takich jak niebo. Dzięki temu, gdy robimy zdjęcia krajobrazów, możemy uniknąć przepaleń w jasnych partiach nieba, jednocześnie zachowując szczegóły w ciemniejszym pierwszym planie. Na przykład, podczas fotografowania zachodu słońca, filtr ten pozwala uchwycić intensywne kolory nieba, jednocześnie dbając o to, by detale w terenie nie były zbyt ciemne. Użycie filtra połówkowego szarego jest uznawane za jedną z najlepszych praktyk w fotografii krajobrazowej i jest szeroko stosowane przez profesjonalnych fotografów. Takie filtry są dostępne w różnych odmianach, w zależności od stopnia zaciemnienia, co pozwala na dostosowanie ich do specyficznych warunków oświetleniowych.

Pytanie 34

Jaką lampę oświetleniową należy wybrać do zapewnienia równomiernego oświetlenia dużego obiektu za pomocą światła rozproszonego?

A. Światła ciągłego z tubusem
B. Błyskową z softboksem
C. Światła ciągłego z reflektorem
D. Błyskową z wrotami
Błyskowa lampa z softboksem to najlepsze rozwiązanie do równomiernego oświetlenia dużego obiektu światłem rozproszonym. Softboksy są konstrukcją, która pozwala na rozprzestrzenienie światła, co minimalizuje cienie i zapewnia jednolite oświetlenie. Używanie błyskowych źródeł światła powoduje, że możemy uzyskać bardzo wysoką moc błysku, a dzięki softboksowi, światło staje się łagodniejsze i bardziej naturalne. Jest to szczególnie ważne w fotografii portretowej, produktowej czy też w przypadku oświetlania dużych scen. W praktyce, softboksy są wykorzystywane w studio fotograficznym oraz w warunkach zewnętrznych, gdzie wymagane jest oświetlenie o wysokiej jakości. Warto także zwrócić uwagę na różnorodność rozmiarów softboksów, co pozwala na dostosowanie ich do konkretnych potrzeb. Standardy branżowe podkreślają, że równomierne oświetlenie przyczynia się do uzyskania lepszej jakości obrazu oraz umożliwia łatwiejszą postprodukcję, co jest kluczowe w profesjonalnej fotografii.

Pytanie 35

Podczas użycia oświetlenia punktowego za obiektem przeprowadzanym zdjęciem tworzy się

A. szeroki zakres półcienia
B. wąski zakres półcienia
C. delikatny, miękki cień
D. mocny, ostry cień
Przy oświetleniu punktowym światło przychodzi z jednego, wyraźnego źródła, co skutkuje tym, że cienie są ostre i dobrze zarysowane. W praktyce oznacza to, że obiekty oświetlone takim światłem mają konkretną sylwetkę, a cienie są mocne i wyraźnie widoczne. Często wykorzystuje się to w fotografii portretowej, gdy chcemy uzyskać dramatyczny efekt. Ostry cień akcentuje teksturę skóry i kontury twarzy, co działa na korzyść zdjęcia. Warto dodać, że są techniki oświetleniowe, jak 'Rembrandt lighting', które opierają się na takim świetle, żeby uzyskać mocne efekty wizualne. W reklamie, ostre światło i wyraźne cienie przyciągają wzrok widza i sprawiają, że produkty wyglądają lepiej.

Pytanie 36

Źródło światła ciągłego wbudowane w studyjną lampę błyskową służy do

A. zmniejszenia kontrastu fotografowanej sceny.
B. ocieplenia fotografowanej sceny.
C. zwiększenia kontrastu fotografowanej sceny.
D. oceny światłocienia fotografowanej sceny.
W studyjnej lampie błyskowej światło ciągłe, czyli tzw. światło modelujące, bardzo łatwo błędnie zinterpretować. Wiele osób zakłada, że skoro świeci stale i ma jakąś barwę, to służy głównie do ocieplania sceny. W praktyce balans bieli i charakter kolorystyczny zdjęcia kształtowane są przede wszystkim przez światło błyskowe, bo to ono faktycznie naświetla matrycę przy krótkim czasie otwarcia migawki. Światło modelujące może mieć inną temperaturę barwową niż błysk, często jest nawet żółtawe, ale nie jest wykorzystywane jako podstawowe narzędzie kreatywnej zmiany barwy całej sceny. Do takich celów używa się raczej filtrów na lampach, żeli korekcyjnych, ustawień balansu bieli czy mieszania różnych źródeł światła. Podobnie z kontrastem: samo źródło światła ciągłego wbudowane w lampę nie służy bezpośrednio do zwiększania ani zmniejszania kontrastu finalnego zdjęcia. Kontrast obrazu wynika głównie z relacji między światłem głównym, światłem wypełniającym, odbiciami od ścian, tła, dyfuzorów i blend, a także z charakteru modyfikatora (softbox, beauty dish, parasolka, snoot itd.). Światło modelujące jest tylko podglądem tego, co zrobi błysk – pokazuje kierunek, twardość i rozkład świateł oraz cieni. Typowy błąd myślowy polega na traktowaniu go jak osobnego, kreatywnego źródła światła do kształtowania finalnego efektu na zdjęciu. W standardowej pracy studyjnej jego wpływ na ekspozycję jest znikomy, bo przy niskim ISO i krótkim czasie naświetlania błysk po prostu „przykrywa” światło ciągłe. Dlatego profesjonalne podejście zakłada, że światło modelujące służy do oceny światłocienia, pozy modela, ewentualnych refleksów na skórze czy produktach, a dopiero na tej podstawie ustawia się moc błysku, stosunek świateł i ogólny kontrast sceny. Kontrast i kolor korygujemy więc innymi narzędziami, a światło modelujące traktujemy jako wygodny, techniczny podgląd działania lampy błyskowej.

Pytanie 37

Efekt mory na zdjęciach cyfrowych pojawia się najczęściej przy fotografowaniu

A. zachodu słońca z użyciem filtrów neutralnych
B. jasnych powierzchni z odbiciami światła
C. regularnych wzorów tekstylnych i architektonicznych
D. obiektów ruchomych przy długim czasie ekspozycji
Efekt mory na zdjęciach cyfrowych jest zjawiskiem, które najczęściej występuje podczas fotografowania regularnych wzorów tekstylnych i architektonicznych. Dzieje się tak z powodu interferencji między wzorami na obiekcie a siatką pikseli matrycy aparatu. Kiedy regularne wzory, takie jak kratki, linie lub inne geometrie, są fotografowane, mogą powodować zakłócenia w sposób, w jaki matryca rejestruje detale, co skutkuje niepożądanym efektem moiré. Warto zauważyć, że ten problem jest szczególnie widoczny w przypadku zdjęć o wysokiej rozdzielczości, gdzie drobne detale mogą prowadzić do poważnych zniekształceń obrazu. Aby minimalizować ryzyko wystąpienia efektu mory, profesjonalni fotografowie często stosują filtry antyaliasingowe lub starają się unikać fotografowania z bliska wzorów o drobnych detalach. Dobrym przykładem mogą być zdjęcia architektury, gdzie siatka okien lub detale elewacji mogą tworzyć niepożądane wzory. W praktyce, zrozumienie tego zjawiska jest kluczowe dla uzyskania czystych i wyraźnych zdjęć bez artefaktów.

Pytanie 38

W nowoczesnych technikach fotografii produktowej termin splash photography odnosi się do

A. specjalnej metody oświetlenia rozpraszającego refleksy na powierzchniach
B. techniki łączenia zdjęć produktów z efektami wodnymi dodanymi cyfrowo
C. fotografowania płynów w ruchu z użyciem bardzo krótkich czasów ekspozycji
D. fotografowania z użyciem gęstej mgły do stworzenia efektu atmosferycznego
Splash photography to technika, która koncentruje się na uchwyceniu płynów w ruchu, z wykorzystaniem bardzo krótkich czasów ekspozycji. Dzięki temu możliwe jest zarejestrowanie dramatycznych i detalicznych ujęć, które pokazują krople wody, rozpryskujące się elementy oraz inne efekty związane z ruchem płynów. W praktyce, fotografowie często stosują czas naświetlania krótszy niż 1/1000 sekundy, co pozwala na uchwycenie wyjątkowych momentów, które gołym okiem mogą być trudne do zauważenia. Przykładem może być zdjęcie kropli wody spadającej na powierzchnię, gdzie w ujęciu widać każdy szczegół, jak rozprysk czy odbicie światła. Warto dodać, że ta technika wymaga precyzyjnego ustawienia aparatu, odpowiedniego oświetlenia oraz często współpracy z dodatkowymi akcesoriami, jak np. reflektory czy tła, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Użycie splash photography znajduje zastosowanie nie tylko w reklamie produktów, ale również w sztuce, gdzie taki styl może dodać dynamiki i wizualnej atrakcyjności do zdjęć.

Pytanie 39

Aby uzyskać równomierne i poprawiające wygląd oświetlenie twarzy modelki podczas sesji zdjęciowej w studio, co należy wykorzystać?

A. soczewkę Fresnela
B. softbox i blendy
C. wrota
D. stożkowy tubus
Softbox i blendy są niezwykle skutecznymi narzędziami do uzyskania równomiernego i przyjemnego oświetlenia w fotografii studyjnej. Softbox działa poprzez rozproszenie światła, co eliminuje ostre cienie i tworzy delikatne, naturalnie wyglądające oświetlenie, które jest szczególnie korzystne dla portretów. Użycie blendy pomaga odbić światło i skierować je w odpowiednie miejsca, co pozwala na dodatkowe modelowanie światła oraz podkreślenie rysów twarzy modelki. Dobrze ustawione blendy mogą również zredukować kontrasty i dostosować temperaturę barwową światła, co jest kluczowe w kontekście zachowania naturalnych tonów skóry. W praktyce, aby uzyskać optymalne rezultaty, warto umieścić softbox pod kątem 45 stopni w stosunku do modelki, a blendy używać na przeciwnym boku, co pomoże zbalansować światło i cienie. Taka konfiguracja jest zalecana w branży, aby zapewnić wysoką jakość zdjęć, która spełnia standardy profesjonalnej fotografii portretowej.

Pytanie 40

Podczas tworzenia barwnego negatywu za pomocą metody subtraktywnej, na próbnej odbitce zauważalna jest dominacja koloru żółtego. Której gęstości filtru należy zwiększyć, by uzyskać właściwą reprodukcję kolorów?

A. Żółtego
B. Zielonego
C. Niebieskiego
D. Purpurowego
Odpowiedź na to pytanie jest poprawna, ponieważ zwiększenie gęstości filtru żółtego w procesie kopiowania subtraktywnego pozwala na zredukowanie nadmiaru żółtej dominującej barwy w odbitce próbnej. W metodzie subtraktywnej, kolory są tworzone poprzez odejmowanie światła od białego źródła, co oznacza, że dodanie filtru żółtego zwiększa absorpcję niebieskiego i zielonego światła, a tym samym zmniejsza wpływ żółtej dominaty. Przykładowo, w aplikacjach takich jak druk offsetowy, gdzie proces subtraktywny jest powszechnie stosowany, odpowiednie dostosowanie filtrów jest kluczowe dla uzyskania zgodności kolorystycznej z projektem. Warto również zaznaczyć, że zgodnie z zasadami modelu CMYK, magenta i cyjan mogą również wpływać na ostateczną reprodukcję kolorów, ale w przypadku dominaty żółtej kluczowe jest skupienie się na filtrze żółtym. Dobrą praktyką jest przeprowadzanie testów próbnych oraz kalibracja sprzętu, aby dostosować filtry do pożądanej reprodukcji barw.