Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 19 lutego 2026 18:28
  • Data zakończenia: 19 lutego 2026 18:40

Egzamin niezdany

Wynik: 19/40 punktów (47,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Udostępnij swój wynik
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Błąd obrazu, którego nie można skorygować w trakcie edycji cyfrowej, to błąd

A. perspektywy
B. balansu bieli
C. ostrości
D. kadru
Odpowiedź "ostrości" jest poprawna, ponieważ błąd ostrości w obrazie jest błędem, którego nie można skorygować podczas obróbki cyfrowej. Ostry obraz jest kluczowy w fotografii, ponieważ wpływa na percepcję detali i ogólną jakość obrazu. Gdy zdjęcie jest nieostre, najczęściej wynika to z niewłaściwego ustawienia ostrości w momencie wykonywania zdjęcia, co skutkuje utratą informacji o detalach. W przeciwieństwie do błędów kadrowania, balansu bieli czy perspektywy, które można poprawić za pomocą programów do edycji zdjęć, błąd ostrości skutkuje trwale gorszą jakością obrazu. Chociaż istnieją techniki do prób poprawy nieostrych zdjęć, takie jak zwiększenie kontrastu lub użycie narzędzi do wyostrzania, nie przywracają one pierwotnych szczegółów. Przykładem może być zastosowanie filtru wyostrzającego, który może poprawić postrzeganą ostrość, lecz nie przywróci utraconych detali. Ważne jest, aby unikać sytuacji prowadzących do nieostrości, poprzez odpowiednie ustawienie aparatu, użycie statywu w przypadku długich czasów otwarcia migawki oraz dbanie o prawidłowe naświetlenie. Zrozumienie tego aspektu jest kluczowe dla fotografów, którzy pragną uzyskać jak najwyższą jakość swoich prac.

Pytanie 2

Przednio-górno-boczne oświetlenie ma za zadanie oświetlać

A. pomocniczego.
B. zasadniczego.
C. kontrowego.
D. tła.
Oświetlenie przednio-górno-boczne pełni kluczową rolę w zakresie oświetlenia zasadniczego pojazdu, co oznacza, że jest to główne źródło oświetlenia, które zapewnia widoczność w trudnych warunkach, takich jak nocne podróże czy złe warunki atmosferyczne. Takie oświetlenie umożliwia kierowcy dostrzeganie przeszkód na drodze oraz sygnalizowanie obecności pojazdu innym uczestnikom ruchu. Zgodnie z normami międzynarodowymi, takimi jak ECE R48, wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w oświetlenie zasadnicze, które spełnia określone wymagania dotyczące intensywności i kierunkowości światła. Przykładem zastosowania oświetlenia przednio-górno-bocznego są światła mijania, które zapewniają szeroki kąt widzenia, a także minimalizują olśnienie innych kierowców. Warto zauważyć, że efektywne oświetlenie jest kluczowe nie tylko dla bezpieczeństwa, ale także dla komfortu jazdy, co podkreśla jego znaczenie w inżynierii motoryzacyjnej.

Pytanie 3

Wyszczuplenie modela na zdjęciu uzyskuje się dzięki zastosowaniu

A. filtra skraplanie.
B. flary obiektywu.
C. stempla.
D. pędzla.
Filtr skraplanie (Liquify) to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi wykorzystywanych w branży retuszu zdjęć, głównie w programach takich jak Adobe Photoshop. Dzięki niemu można deformować wybrane partie zdjęcia w niezwykle precyzyjny sposób. Z mojego doświadczenia, to właśnie skraplanie pozwala na subtelne wyszczuplanie sylwetek, modelowanie twarzy czy nawet korektę niektórych niedoskonałości garderoby. Cała operacja polega na delikatnym przesuwaniu pikseli bez utraty jakości – coś, co trudno osiągnąć innymi metodami. Profesjonaliści stosują filtr skraplanie zgodnie z zasadą, żeby efekt końcowy nadal wyglądał naturalnie, czyli żadnych przerysowań czy nienaturalnych proporcji. To narzędzie daje ogromną kontrolę – możesz używać różnych rozmiarów pędzla, regulować nacisk i intensywność. Co ciekawe, w środowisku fotograficznym mówi się, że dobry retusz to taki, którego nie widać – więc cała sztuka polega na umiarze. Warto też pamiętać, że w wielu przypadkach klienci oczekują właśnie takich delikatnych poprawek, które poprawiają wizerunek, ale nie zmieniają osoby nie do poznania. Moim zdaniem opanowanie filtra skraplanie to absolutna podstawa, jeśli ktoś myśli poważnie o profesjonalnym retuszu portretowym lub modowym.

Pytanie 4

Na zdjęciu wykorzystano perspektywę

Ilustracja do pytania
A. kulisową.
B. topograficzną.
C. pasową.
D. zbieżną.
Dobra robota! Zobacz, na tym zdjęciu widać linie, które zdają się schodzić w jednym punkcie na horyzoncie. To jest właśnie ta perspektywa zbieżna, która sprawia, że wszystko wygląda realistycznie. Wiesz, w architekturze i sztuce to jest mega ważne, bo pozwala uzyskać głębię w obrazach. Architekci często z tego korzystają, żeby pokazać, jak budynki będą wyglądały w rzeczywistości. A artyści w malarstwie? Oni też lubią tę technikę, bo kierują wzrok widza tam, gdzie chcą. Takie zrozumienie perspektywy zbieżnej jest naprawdę przydatne w wielu dziedzinach, jak fotografia czy projektowanie, bo przestrzeń musi być przedstawiona w sposób przemyślany.

Pytanie 5

Urządzenie do druku, które pozwala na uzyskanie wydruków bez rastrowania poprzez odparowanie barwników z trójkolorowej taśmy foliowej, to drukarka

A. laserowa
B. sublimacyjna
C. igłowa
D. atramentowa
Laserowa, igłowa oraz atramentowa to technologie druku, które różnią się zasadniczo od sublimacyjnej. Drukarki laserowe działają na zasadzie wykorzystania promieniowania laserowego do tworzenia obrazu na bębnie fotorezystywnym, co następnie przenosi toner na papier. Ta metoda jest idealna do produkcji dokumentów o dużych nakładach, jednak nie pozwala na uzyskanie tak intensywnych kolorów ani bezrastrowych wydruków, jak ma to miejsce w druku sublimacyjnym. Z drugiej strony, drukarki igłowe wykorzystują mechanizm młoteczków uderzających w taśmę barwiącą, co powoduje, że wydruki mają charakterystyczną fakturę oraz są mniej precyzyjne, szczególnie przy odwzorowywaniu skomplikowanych kolorów. Drukarki atramentowe, chociaż potrafią produkować wysokiej jakości wydruki, działają na zasadzie nanoszenia kropel atramentu na papier. W tym przypadku również może wystąpić problem z rastrowaniem, co ogranicza możliwości uzyskiwania płynnych przejść kolorystycznych, które są typowe dla technologii sublimacyjnej. Często mylnie sądzimy, że różne metody druku są zamiennikami dla siebie, jednak każda z nich ma swoje specyficzne zastosowania oraz ograniczenia. Zrozumienie tych różnic pozwala na lepsze dobieranie sprzętu do potrzeb użytkownika oraz na optymalizację procesów produkcyjnych zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.

Pytanie 6

Wskaż poprawną zależność pomiędzy obrazem a jego histogramem.

Ilustracja do pytania
A. D.
B. A.
C. B.
D. C.
Wybór odpowiedzi, która nie jest zgodna z przedstawionym obrazem, często wynika z niepełnego zrozumienia podstawowej koncepcji histogramu oraz jego związku z jasnością pikseli. Histogram powinien dokładnie odzwierciedlać dominujące wartości intensywności w obrazie; w przeciwnym razie, może prowadzić do błędnych wniosków. W przypadku, gdy odpowiedzi wskazują na inne rozkłady pikseli, zazwyczaj popełniane są typowe błędy myślowe, takie jak zbytnie uproszczenie analizy lub niebranie pod uwagę kontekstu jasności. Często mylące jest wyobrażenie, że histogram powinien mieć równomierny rozkład, co jest nieprawdziwe w przypadku obrazów o wysokim kontraście, takich jak obraz A. Aby zrozumieć histogramy, kluczowe jest dostrzeganie powiązań między wizualnym przedstawieniem obrazu a jego reprezentacją w postaci histogramu. Zamiast opierać się na intuicji, warto przyjąć metodyczne podejście, analizując wartości jasności i ich rozkład. W procesie uczenia się istotne jest, aby unikać polegania na przypuszczeniach oraz starać się dokładnie analizować każdy aspekt obrazu, co pozwoli na lepsze zrozumienie jego charakterystyki oraz poprawienie umiejętności w zakresie obróbki obrazów. Warto zwrócić uwagę na zasady dotyczące analizy histogramów, aby skuteczniej interpretować wyniki i podejmować lepsze decyzje podczas pracy z obrazami.

Pytanie 7

Urządzenie, które ma wbudowaną przystawkę pozwalającą na skanowanie materiałów przezroczystych w formatach od 35 mm do 4 × 5 cali, to skaner

A. do slajdów
B. bębnowy
C. 3D
D. do kodów kreskowych
Wybór skanera do kodów kreskowych jest nieodpowiedni, ponieważ urządzenia te są przeznaczone do odczytywania informacji zakodowanych w postaci linii i nie posiadają funkcji skanowania materiałów transparentnych. Skanery bębnowe są z kolei używane głównie do skanowania dokumentów na dużą skalę, a ich konstrukcja opiera się na bębnie, na którym umieszczany jest skanowany materiał. Te skanery są idealne do skanowania grafik, ale nie radzą sobie z materiałami transparentnymi, takimi jak slajdy. Skanery 3D to jeszcze inna kategoria, zaprojektowana do uchwycenia trójwymiarowych obiektów, a nie obrazów w formacie analogowym. Użytkownicy często mylą te różne typy skanowania, co prowadzi do nieprawidłowych wyborów sprzętu. Typowe błędy myślowe obejmują brak zrozumienia specyfiki zastosowań skanera oraz niewłaściwe przypisanie funkcji urządzeń do ich rzeczywistych możliwości. Warto zauważyć, że odpowiedni wybór skanera powinien być oparty na analizie wymagań dotyczących skanowanego materiału, co pozwala na optymalizację efektywności pracy.",

Pytanie 8

Do oczyszczenia przedniej soczewki obiektywu zabrudzonej kroplą smaru należy użyć

A. sprężonego powietrza.
B. roztworu soli kuchennej.
C. pędzelka.
D. roztworu alkoholu izopropylowego.
Alkohol izopropylowy to zdecydowanie najlepszy wybór do czyszczenia przedniej soczewki obiektywu, zwłaszcza jeśli pojawiło się na niej zabrudzenie typu smar czy tłuszcz. Wynika to głównie z jego właściwości – świetnie rozpuszcza tłuste zabrudzenia, jednocześnie nie pozostawia smug i bardzo szybko odparowuje. Co ważne, jest neutralny dla powłok optycznych, nie niszczy ich, ani nie matowi szkła, jeśli jest używany rozsądnie i w odpowiednim stężeniu (najczęściej poleca się roztwór 70–99%). W branży fotograficznej i serwisach optycznych alkohol izopropylowy to standard – zawsze można zobaczyć go w zestawach profesjonalnych czyścików. Używają go również technicy w laboratoriach czy przy serwisowaniu sprzętu precyzyjnego, bo nie zostawia nalotu i nie reaguje z większością materiałów. Moim zdaniem warto zawsze mieć małą buteleczkę alkoholu izopropylowego pod ręką, szczególnie jeśli pracujemy ze sprzętem optycznym czy elektronicznym – przydaje się też do czyszczenia sensorów czy ekranów LCD. Tylko uwaga: do aplikacji najlepiej stosować miękką, niestrzępiącą się ściereczkę z mikrofibry, nigdy bezpośrednio na szkło, bo to może stworzyć zacieki. To podejście nie tylko skuteczne, ale po prostu bezpieczne i zgodne z dobrą praktyką serwisową.

Pytanie 9

Pomiar światła realizowany przez czujnik w aparacie fotograficznym, określany jako wielosegmentowy, to także pomiar

A. ważony centralnie
B. matrycowy
C. pomiar punktowy
D. całkowity
Centralnie ważony pomiar polega na tym, że aparat skupia się na centralnej części kadru, co może prowadzić do nieprawidłowych ocen oświetlenia, zwłaszcza w scenach z dużym kontrastem. W przypadku integralnego pomiaru, który uwzględnia wszystkie źródła światła, także pozostaje ryzyko, że nie uwzględni on lokalnych różnic w oświetleniu, co skutkuje niedokładnością w ekspozycji. Pomiar punktowy, z kolei, który analizuje bardzo wąski obszar kadru, może być przydatny w niektórych specyficznych sytuacjach, ale jego ograniczenia sprawiają, że często nie oddaje pełnego obrazu sceny. Używanie tych metod bez zrozumienia kontekstu, w jakim się znajdujemy, może prowadzić do błędów w ekspozycji, co jest szczególnie problematyczne podczas pracy w zmiennych warunkach oświetleniowych. Typowe pomyłki myślowe obejmują założenie, że pomiar centralny zawsze zapewni najlepsze rezultaty, co jest nieprawidłowe w sytuacjach, gdy w kadrze występuje znaczne zróżnicowanie jasności. Zrozumienie, kiedy i jak stosować różne metody pomiaru, jest kluczowe dla uzyskania optymalnych efektów w fotografii.

Pytanie 10

Ukrycie fragmentu zawartości warstwy bez poddawania bezpośredniej edycji obiektów znajdujących się na tej warstwie jest możliwe w programie Adobe Photoshop przy użyciu

A. balansu bieli.
B. stempla.
C. filtra krystalizacja.
D. maski.
Maska w Adobe Photoshop to narzędzie, które pozwala na bardzo precyzyjne ukrywanie lub ujawnianie fragmentów warstwy bez ingerowania w oryginalne piksele. To jest szczególnie przydatne, jeśli chcemy pracować nieniszcząco – czyli tak, aby zawsze móc wrócić do pierwotnego wyglądu warstwy. Z mojego doświadczenia, maski są absolutną podstawą w retuszu zdjęć, bo pozwalają na przykład selektywnie rozjaśnić tylko twarz na portrecie albo zamaskować tło bez cięcia grafiki na kawałki. W praktyce działa to tak, że czarne fragmenty maski ukrywają dane obszary, a białe je pokazują. Można to zastosować do wszystkiego: od zaawansowanych fotomontaży po szybkie korekty. Branżowe standardy, jak praca na warstwach z maskami, zdecydowanie przewidują takie podejście, bo pozwala unikać destrukcyjnych zmian. Fajnie jest też to, że maski można modyfikować w dowolnym momencie – np. rozmywać ich krawędzie, malować pędzlem, stosować gradienty, a nawet nakładać filtry. W sumie ciężko sobie wyobrazić profesjonalną obróbkę bez użycia masek, bo dają mnóstwo swobody i kontrolę nad efektem końcowym.

Pytanie 11

W aparatach cyfrowych pomiar natężenia światła obejmujący 2÷5% powierzchni w centrum kadru określany jest jako pomiar

A. wielopunktowy.
B. punktowy.
C. centralnie ważony.
D. matrycowy.
Warto zatrzymać się na chwilę i przeanalizować poszczególne tryby pomiaru światła, bo łatwo się tu pomylić – te pojęcia często są mylone nawet przez bardziej doświadczonych fotografów. Matrycowy pomiar światła, nazywany też wielosegmentowym, polega na analizie niemal całej powierzchni kadru – aparat dzieli obraz na wiele stref, z których każda jest osobno analizowana. Dzięki temu uzyskujemy zbalansowaną ekspozycję całego zdjęcia, co sprawdza się przy fotografii krajobrazowej czy ogólnych ujęciach, gdzie nie chcemy, by pojedynczy obiekt dominował pomiar. Wielopunktowy pomiar może sugerować mierzenie światła z kilku wybranych miejsc na raz, ale w praktyce taki tryb występuje rzadko w amatorskich aparatach i nie jest tożsamy z pomiarem punktowym – tutaj aparat sumuje odczyty z różnych fragmentów kadru, co powoduje, że ekspozycja również jest uśredniona. Centralnie ważony natomiast to jeden z popularniejszych trybów – światłomierz bierze pod uwagę całą scenę, ale największą wagę przypisuje środkowi kadru (ok. 60-80% powierzchni), co jest kompromisem między pomiarem matrycowym a punktowym. To rozwiązanie stosuje się np. w fotografii portretowej, ale nie sprawdzi się tam, gdzie zależy nam na pomiarze światła z bardzo konkretnego, małego obszaru. Częsty błąd polega na uznaniu, że skoro pomiar centralnie ważony ‘koncentruje się’ na środku, to znaczy, że jest punktowy – w rzeczywistości jednak obejmuje znacznie szersze pole. Moim zdaniem dobrze jest raz na zawsze zapamiętać, że tylko pomiar punktowy obejmuje tak mały fragment jak 2–5% powierzchni kadru i jest to funkcja stworzona do bardzo wymagających sytuacji fotograficznych. Pozostałe tryby nadają się bardziej do typowych, mniej skomplikowanych scen.

Pytanie 12

Do wertykalnego odwracania obrazu w lustrzankach cyfrowych służy

A. pryzmat pentagonalny.
B. matówka.
C. wizjer.
D. lustro półprzepuszczalne.
Pryzmat pentagonalny to kluczowy element w konstrukcji lustrzanek cyfrowych, który odpowiada za odwracanie obrazu w pionie, czyli wertykalnie. Gdy światło wpada przez obiektyw, trafia najpierw na lustro, potem na matówkę, ale to pryzmat pentagonalny w wizjerze prostuje ten obraz, żebyśmy mogli widzieć scenę prawidłowo – tak, jak wygląda na żywo, a nie do góry nogami. To rozwiązanie jest stosowane w lustrzankach od dekad i moim zdaniem bardzo dobrze się sprawdza, bo umożliwia natychmiastową ocenę kadru bez konieczności przetwarzania obrazu elektronicznie. W pryzmacie światło przechodzi przez układ pięciu ścian, co skutecznie odwraca obraz wertykalnie, ale bez zmiany orientacji poziomej. Takie rozwiązania są standardem w fotografii profesjonalnej i amatorskiej – widać to na przykład w aparatach Nikon czy Canon. Warto też wiedzieć, że alternatywą dla pryzmatu w tańszych lustrzankach jest układ luster zwany kominem, ale pryzmat daje wyższą jakość, lepszą jasność i ostrość obrazu w wizjerze. Z doświadczenia wiem, że brak odwrócenia obrazu powodowałby ogromny dyskomfort podczas fotografowania, bo wszystko byłoby dosłownie na opak. To jeden z tych szczegółów, które robią ogromną różnicę w codziennej pracy fotografa.

Pytanie 13

Jaką nazwą określa się zjawisko optyczne manifestujące się w postaci półprzezroczystych, kolorowych okręgów, które pojawiają się na zdjęciu robionym w kierunku słońca?

A. Winietowanie
B. Flara
C. Koma
D. Dystorsja beczkowata
Flara to efekt optyczny, który występuje, gdy intensywne światło, takie jak słońce, dostaje się do obiektywu aparatu. Ten efekt objawia się jako półprzezroczyste, różnokolorowe okręgi, które mogą wyglądać niezwykle atrakcyjnie, ale także mogą wpływać na jakość zdjęcia. Flara jest wynikiem odbić światła wewnątrz soczewek obiektywu, co prowadzi do zakłócenia kontrastu i może spowodować utratę szczegółów w jasnych partiach obrazu. W praktyce, fotografowie często starają się unikać flary, używając osłonki obiektywu lub zmieniając kąt padania światła. W niektórych przypadkach, gdy flara jest kontrolowana, może być wykorzystywana jako artystyczny element w kompozycji zdjęcia. Wiedza o tym zjawisku oraz technikach jego zarządzania jest kluczowa dla każdego fotografa, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży fotografii. Ostatecznie, umiejętność świadomego wykorzystania flary może znacząco podnieść jakość wizualną prac fotograficznych.

Pytanie 14

Aby uzyskać wydruk w formacie 10 x 15 cm przy rozdzielczości 300 dpi, zdjęcie o wymiarach 20 x 30 cm powinno być zeskanowane z minimalną rozdzielczością

A. 75 ppi
B. 300 ppi
C. 600 ppi
D. 150 ppi
Wybór rozdzielczości 75 ppi jest niewłaściwy, ponieważ ta wartość jest zbyt niska do uzyskania wydruku o wysokiej jakości. Przy tej rozdzielczości zdjęcie będzie miało zaledwie 600 x 900 pikseli, co zdecydowanie nie wystarczy, aby spełnić standardy druku w wysokiej rozdzielczości. Niska rozdzielczość prowadzi do utraty szczegółów oraz nieostrości, co jest szczególnie widoczne po wydruku, gdzie każdy detal jest bardziej zauważalny. Z kolei wybór 300 ppi jako minimalnej rozdzielczości skanowania jest błędny, ponieważ taka rozdzielczość nie uwzględnia rozmiaru skanowanego zdjęcia. Rozdzielczość skanowania powinna być odpowiednio dostosowana do wymagań wydruku, a rozdzielczość 300 ppi jest zarezerwowana dla wydruków z oryginalnych, wysokiej jakości zdjęć. Zastosowanie 600 ppi jest również przesadzone, ponieważ generuje pliki o ogromnych rozmiarach, co nie jest konieczne do druku w formacie 10 x 15 cm. Wybierając odpowiednią rozdzielczość skanowania, warto również zrozumieć, że rozdzielczość musi być zgodna z wymogami druku i nie powinna być ani zbyt niska, ani zbyt wysoka. Typowym błędem jest zatem nie przemyślenie relacji między rozmiarami obrazu a wymaganą rozdzielczością, co prowadzi do nieefektywnego wykorzystania zasobów i niezadowalających rezultatów w finalnym wydruku.

Pytanie 15

Uzyskanie podkreślenia detalu obiektu za pomocą wąskiego, punktowego strumienia światła można osiągnąć stosując jako modyfikator oświetlenia

A. stożkowego tubusu
B. czaszy
C. parasola
D. dyfuzora
Użycie stożkowego tubusu jest naprawdę super do podkreślenia detali na obiektach. Dzięki niemu światło jest bardziej skupione i trafia dokładnie tam, gdzie ma. To oznacza, że możemy świetnie oświetlić rzeczy, które są istotne, jak tekstury czy jakieś drobne detale architektury, a nawet biżuterię. W praktyce, takie tubusy często zobaczysz w fotografii produktowej, podczas sesji portretowych i różnych artystycznych projektów, bo pozwalają na naprawdę kontrolowane oświetlenie. W branży to jest mega ważne, bo dobra jakość światła to klucz do sukcesu dla fotografów. Dlatego stożkowe tubusy są prawdziwym must-have w ich zestawach.

Pytanie 16

Promieniowanie ultrafioletowe, które osiąga powierzchnię Ziemi jako część promieniowania słonecznego, jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego o długości fali mieszczącej się w zakresie

A. 280 nm ÷ 315 nm
B. 50 nm ÷ 100 nm
C. 315 nm ÷ 380 nm
D. 100 nm ÷ 280 nm
Wybór odpowiedzi spoza zakresu 315 nm do 380 nm wskazuje na niepełne zrozumienie klasyfikacji promieniowania ultrafioletowego. Promieniowanie UV jest zazwyczaj podzielone na trzy główne kategorie: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) i UVC (100-280 nm). Odpowiedzi wskazujące zakres 100 nm do 280 nm dotyczą promieniowania UVC, które jest w większości absorbowane przez atmosferę ziemską i nie dociera do powierzchni Ziemi, przez co jest mniej istotne w kontekście wpływu na zdrowie ludzi. Z kolei zakres 50 nm do 100 nm odnosi się do ekstremalnego promieniowania ultrafioletowego, które również nie ma wpływu na środowisko, ponieważ jest całkowicie pochłaniane przez atmosferę. Wybór odpowiedzi zawierającej długości fal 280 nm do 315 nm wskazuje na mylenie promieniowania UVB z UVA; UVB jest bardziej energetyczne i ma bezpośredni związek z poparzeniami słonecznymi, podczas gdy UVA jest odpowiedzialne za długoterminowe uszkodzenia skóry. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla skutecznej ochrony przed szkodliwym wpływem promieniowania UV oraz dla stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej w codziennym życiu, takich jak stosowanie odpowiednich filtrów przeciwsłonecznych, które są zgodne z zaleceniami dermatologicznymi.

Pytanie 17

Odbite w lustrze promienie światła słonecznego wpadną głównie do obiektywu aparatu fotograficznego oznaczonego na zamieszczonym rysunku symbolem

Ilustracja do pytania
A. A4
B. A2
C. A3
D. A1
Świetnie, bo wybrałeś A1, czyli dokładnie ten aparat, do którego – zgodnie z prawami optyki geometrycznej – odbite promienie światła słonecznego mają największą szansę trafić. Zasada odbicia światła mówi wyraźnie: kąt padania jest równy kątowi odbicia. Jeśli więc promień słoneczny pada na płaskie lustro, odbija się pod takim samym kątem względem normalnej do powierzchni zwierciadła. W praktyce, jeżeli ustawisz aparat dokładnie w tym miejscu, w którym przecinają się odbite promienie, masz szansę uchwycić bardzo jasny, ostry obraz – typowa sytuacja podczas fotografowania odbicia słońca na wodzie czy szkle. Fotografowie wykorzystują to nie tylko w plenerze – równie ważne są takie ustawienia w studiach fotograficznych, gdzie używa się blend i luster do kontroli odbić światła na przedmiotach, co pozwala uzyskać pożądane efekty w zdjęciach produktowych. Moim zdaniem, ta wiedza jest wręcz niezbędna przy fotografii technicznej i reklamowej, bo pozwala przewidzieć efekt przed naciśnięciem spustu migawki. Z mojego doświadczenia wynika, że ignorowanie tej zasady skutkuje nieostrymi lub prześwietlonymi zdjęciami, a to już nie jest profesjonalne podejście. Warto też pamiętać, że w inżynierii optycznej czy automatyce stosuje się analogiczne zasady przy ustawianiu czujników – zawsze chodzi o to, aby promień po odbiciu trafiał dokładnie tam, gdzie potrzeba.

Pytanie 18

Do wykonania zdjęcia z efektem malowania światłem należy zastosować

A. średni czas naświetlania i silne oświetlenie
B. bardzo krótki czas naświetlania i niskie ISO
C. krótki czas naświetlania i lampa błyskowa
D. długi czas naświetlania i statyw
Zastosowanie krótkiego czasu naświetlania i lampy błyskowej do uzyskania efektu malowania światłem jest fundamentalnie nieprawidłowe. Krótkie czasy naświetlania, choć świetne do zatrzymywania ruchu, nie pozwalają na zarejestrowanie ruchu źródła światła w czasie, co jest kluczowe dla uzyskania efektu malowania światłem. Lampa błyskowa, będąc intensywnym i krótkotrwałym źródłem światła, nie może być użyta do malowania światłem, ponieważ jej błysk trwa zbyt krótko, by uchwycić zamierzony efekt. Użycie średniego czasu naświetlania i silnego oświetlenia również nie prowadzi do zamierzonego rezultatu. Silne światło w połączeniu z średnim czasem naświetlania może skutkować prześwietleniem obrazu, co całkowicie uniemożliwi rejestrację subtelnych detali świetlnych. Z kolei bardzo krótki czas naświetlania w połączeniu z niskim ISO jest równie nieefektywny, ponieważ nie umożliwia uzyskania wystarczającej ilości światła w obrazie, co prowadzi do ciemnych lub niedoświetlonych zdjęć. W fotografii kluczowe jest zrozumienie, jakie parametry wpływają na wynik końcowy, a niewłaściwe ustawienia mogą zniweczyć nawet najbardziej kreatywne pomysły.

Pytanie 19

Korekcja zniekształceń perspektywy występujących w zdjęciach wysokich budynków architektonicznych jest możliwa dzięki zastosowaniu przy fotografowaniu obiektywu

A. fisheye
B. tilt-shift
C. lustrzanego
D. asferycznego
Obiektyw tilt-shift jest specjalistycznym narzędziem przeznaczonym do korekcji zniekształceń perspektywistycznych, które często występują przy fotografowaniu wysokich budynków i innych obiektów architektonicznych. Dzięki możliwości regulacji kąta nachylenia (tilt) i przesunięcia (shift), fotografowie mogą dostosować perspektywę zdjęcia, minimalizując efekt 'zbiegania się' linii pionowych, co jest typowe dla tradycyjnych obiektywów. Przykładowo, podczas fotografowania wieżowców, zastosowanie obiektywu tilt-shift pozwala uzyskać bardziej naturalny wygląd architektury, co jest istotne w fotografii architektonicznej. W praktyce, fotografowie często korzystają z obiektywów tilt-shift w projektach związanych z dokumentacją budowlaną lub w pracy z architektami, gdzie precyzyjne odwzorowanie proporcji jest kluczowe. Standardy branżowe zalecają użycie takich obiektywów w celu uzyskania wysokiej jakości zdjęć, które dobrze oddają rzeczywiste wymiary obiektów, co jest niezbędne w analizach i prezentacjach architektonicznych.

Pytanie 20

Opublikowanie zdjęcia uczestników wycieczki na stronie internetowej wymaga zgody

A. uczestników.
B. przewodnika.
C. ubezpieczyciela.
D. organizatora.
Często pojawia się taki błąd myślowy, że zgoda organizatora lub przewodnika wystarczy, żeby wrzucić foty z wycieczki na stronę internetową. To chyba wynika z przekonania, że skoro ktoś zarządza wyjazdem, to ma pełną kontrolę nad wszystkim, co się podczas niego dzieje. Niestety, tak to nie działa – wizerunek każdej osoby to jej własna sprawa, a nie sprawa organizatora czy osoby prowadzącej. W praktyce spotykałem się też z sytuacjami, gdzie myślano, że wystarczy „ogólne ubezpieczenie” na wycieczkę i można już publikować zdjęcia bez pytania. To zupełnie nieprawdziwe podejście, bo ubezpieczenie chroni w razie wypadków czy losowych zdarzeń, a nie reguluje publikacji wizerunku. Prawo do ochrony wizerunku wynika bezpośrednio z przepisów RODO oraz przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych – publikacja bez zgody osoby widocznej na zdjęciu jest po prostu naruszeniem jej praw. Organizator czy przewodnik mogą co najwyżej zarządzać wydarzeniem, ale nie mają prawa decydować o tym, czyje zdjęcia pojawią się w internecie. To właśnie uczestnicy mają pełne prawo powiedzieć „tak” lub „nie” w sprawie publikacji ich wizerunku. W praktyce ignorowanie tej zasady prowadzi do roszczeń ze strony osób, których prawa zostały naruszone, i może być powodem problemów prawnych – nawet jeśli nie było złej woli, a tylko brak świadomości. Warto więc zrozumieć, że zgoda uczestnika to nie jest formalność, tylko realny obowiązek wynikający z przepisów i dobrych praktyk.

Pytanie 21

Który filtr oświetleniowy należy zastosować na planie zdjęciowym, aby fotografowany żółty obiekt został zarejestrowany jako zielony?

A. Niebieski.
B. Czerwony.
C. Purpurowy.
D. Niebieskozielony.
Wybierając filtr do celowego przesunięcia barwy żółtego obiektu na zieloną, łatwo się pomylić, sugerując się intuicją lub zasłyszanymi opiniami, ale niestety tylko filtr niebieskozielony pozwala osiągnąć taki efekt zgodnie z zasadami fizyki światła i praktyką fotograficzną. Filtr purpurowy blokuje praktycznie wszystkie długości fal odpowiadające zarówno zieleni, jak i żółci, więc żółty obiekt na pewno nie zyska zielonej barwy, a raczej stanie się ciemniejszy lub nawet zniknie w obrazie – to jest typowy błąd wynikający z mylenia koloru filtra z efektem jego działania. Z kolei filtr czerwony przepuszcza tylko czerwień, tłumiąc niebieski i zielony, więc żółty obiekt (który składa się z czerwieni i zieleni) zostanie zarejestrowany jako coś pomiędzy czerwonym a ciemnym, najczęściej po prostu mocno się przyciemni, ale nie stanie się zielony – to częsty błąd wśród osób zaczynających pracę z filtrami barwnymi, bo zakładają, że jeśli coś ma w sobie czerwień, to filtr czerwony je podbije. Natomiast filtr niebieski przepuszcza tylko fale niebieskie, więc żółty obiekt, który nie ma w sobie niebieskiego komponentu, zwyczajnie ściemnieje lub wyblaknie – podobnie jak przy filtrze czerwonym, tu również otrzymujemy efekt przygaszenia, a nie przesunięcia koloru w stronę zieleni. W branży fotograficznej dobór filtra opiera się na analizie składowych spektralnych koloru – żółty to połączenie czerwieni i zieleni, a żeby uzyskać zielony, trzeba zablokować czerwień, zostawiając zieleń. To właśnie filtr niebieskozielony realizuje ten warunek, zgodnie z podręcznikami do oświetlenia scenicznego i fotografii studyjnej. Z mojego doświadczenia wynika, że problem błędnego wyboru filtra wynika często z niedostatecznego zrozumienia zasady działania filtrów barwnych: filtr nie „dodaje” swojej barwy, tylko „odejmuje” – przepuszcza to, co ma wspólnego z filtrem, a resztę blokuje. To kluczowa, choć często pomijana, wiedza w pracy z oświetleniem.

Pytanie 22

Na której ilustracji wykonano fotografię zgodnie z regułą złotego podziału?

A. Na ilustracji 1.
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Na ilustracji 2.
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Na ilustracji 4.
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Na ilustracji 3.
Ilustracja do odpowiedzi D
Reguła złotego podziału, zwana też złotą proporcją czy złotym środkiem, to klasyczna zasada kompozycji. W praktyce fotograficznej oznacza to ustawienie głównego motywu tak, by znalazł się w miejscu przecięcia linii podziału kadru, wyznaczonych według stosunku 1:1,618. Nie jest to zwykła symetria ani typowa zasada trójpodziału, tylko coś trochę bardziej subtelnego. Na ilustracji 4 domek dla owadów został umieszczony na drzewie tak, że znajduje się w okolicach mocnego punktu złotego podziału – nie centralnie, nie przy samej krawędzi, tylko w takim miejscu, które przyciąga wzrok w naturalny sposób. Dzięki temu zdjęcie wydaje się harmonijne i przyjemne dla oka, nawet jeśli ktoś nie zna tej zasady z nazwy. Fotografowie używają złotego podziału np. podczas fotografowania portretów, krajobrazów czy architektury – w sumie wszędzie tam, gdzie zależy im na zrównoważonej, eleganckiej kompozycji. Z mojego doświadczenia widać, że ten sposób kadrowania pozwala uzyskać obrazy, które wydają się ‘poukładane’ i zorganizowane, a jednocześnie nie nudzą monotonią. Co ciekawe, złoty podział to nie tylko domena fotografii – spotyka się go w malarstwie, architekturze i designie produktów. Moim zdaniem warto poćwiczyć kadrowanie według tej zasady, bo efekty potrafią zaskoczyć, a zdjęcia od razu zyskują na profesjonalizmie.

Pytanie 23

W fotografii portretowej oświetlenie głównego motywu zdjęcia określa się terminem światło

A. ogólne.
B. kluczowe.
C. konturowe.
D. wypełniające.
Światło kluczowe, nazywane także światłem głównym, to absolutna podstawa w portretowej fotografii studyjnej i plenerowej. To właśnie ono decyduje o tym, jak zostanie podkreślona twarz oraz wszystkie cechy i detale głównego motywu zdjęcia. Moim zdaniem to światło daje najwięcej możliwości do kreatywnego kształtowania wizerunku osoby – można przez zmianę kąta padania, modyfikatory czy moc oświetlenia całkowicie zmienić charakter portretu. W standardach branżowych, np. w oświetleniu typu Rembrandt czy butterfly, światło kluczowe stanowi punkt wyjścia do dalszej aranżacji sceny. Fotografowie najczęściej ustawiają je jako pierwsze i dopiero później dodają światło wypełniające lub konturowe, jeśli zależy im na zróżnicowaniu efektu. W praktyce bardzo często spotyka się softboxy czy beauty dishe na statywie ustawione w okolicy linii twarzy lub pod odpowiednim kątem, tak żeby uzyskać pożądane cienie i modelowanie. Osobiście uważam, że jeśli ktoś opanuje panowanie nad światłem kluczowym, to już połowa sukcesu w portretach – reszta to już tylko kwestia gustu i atmosfery. Co ciekawe, światło kluczowe nie zawsze musi być bardzo mocne – czasem subtelne światło z okna robi lepszą robotę niż cała bateria lamp. To właśnie zrozumienie jego roli i umiejętne wykorzystanie odróżnia zdjęcia z charakterem od tych bez wyrazu.

Pytanie 24

Do wykonania fotografii makro w skali 2:1 najlepiej zastosować

A. obiektyw makro z pierścieniami pośrednimi
B. teleobiektyw z konwerterem
C. obiektyw szerokokątny z telekonwerterem
D. standardowy obiektyw z filtrem makro
Wybór teleobiektywu z konwerterem, standardowego obiektywu z filtrem makro lub obiektywu szerokokątnego z telekonwerterem do fotografii makro w skali 2:1 jest mniej trafny z kilku powodów. Teleobiektywy są projektowane do uchwytywania obiektów w znacznej odległości, co w kontekście makrofotografii prowadzi do problemów z ostrością i detalami. Konwertery powiększają ogniskową, ale nie są zaprojektowane do pracy z bardzo bliskimi odległościami, co może skutkować pogorszeniem jakości obrazu. Z kolei standardowe obiektywy z filtrami makro mogą zniekształcać obraz i wprowadzać aberracje chromatyczne, co znacząco wpływa na jakość zdjęć. Jeśli dodamy do tego obiektyw szerokokątny, jego konstrukcja nie jest przystosowana do pracy z bliskimi odległościami, co również będzie miało negatywne konsekwencje w przypadku próby uchwycenia szczegółów w skali 2:1. Wszystkie te podejścia mogą prowadzić do nieefektywnego wykorzystania sprzętu fotograficznego oraz niezadowalających efektów wizualnych. Kluczowym błędem jest więc założenie, że obiektywy nieprzystosowane do makrofotografii mogą stanowić odpowiednie alternatywy dla obiektywów makro, co często prowadzi do frustracji i nieosiągania zamierzonych rezultatów w pracy nad fotografią detali.

Pytanie 25

Na której fotografii zastosowano perspektywę ptasią?

Ilustracja do pytania
A. III.
B. I.
C. II.
D. IV.
Perspektywa ptasia to technika, w której zdjęcia są wykonywane z góry na dół, co pozwala na uzyskanie unikalnego widoku oraz ukazanie przestrzeni w sposób, który nie jest możliwy z poziomu oczu. W przypadku zdjęcia IV. widzimy, jak rośliny i ziemia są fotografowane z dużej wysokości, co doskonale ilustruje tę technikę. Tego typu perspektywa jest często wykorzystywana w fotografii krajobrazowej, architektonicznej oraz w dokumentacji przyrodniczej, gdzie istotne jest ukazanie kontekstu i relacji przestrzennych. Przykładowo, w fotografii miejskiej perspektywa ptasia może być używana do ukazania układu ulic, budynków oraz ich otoczenia, co daje widzowi szerszy obraz i lepsze zrozumienie struktury miasta. Warto również wspomnieć o dobrych praktykach w fotografii, które zalecają eksperymentowanie z różnymi kątami ujęć, aby uchwycić interesujące kompozycje i szczegóły, które mogą być niewidoczne z poziomu użytkownika.

Pytanie 26

Podczas robienia zdjęcia panoramicznego ustalono parametry ekspozycji: czas naświetlania 1/125 s oraz liczba przysłony f/11. Jakie ustawienia ekspozycji należy wybrać, zakładając na obiektyw filtr o współczynniku krotności 2?

A. 1/125 s, f/5,6
B. 1/60 s, f/11
C. 1/60 s, f/8
D. 1/125 s, f/8
Zastosowanie błędnych ustawień ekspozycji wynika z niepełnego zrozumienia wpływu filtrów na parametry fotograficzne. Filtr o współczynniku krotności 2 podwaja ilość światła, co oznacza, że fotograf musi dostosować ustawienia aparatu, aby uniknąć prześwietlenia zdjęcia. Ustawienie przysłony na f/8 lub f/5,6 w niektórych odpowiedziach sugeruje chęć zmiany głębi ostrości, lecz nie rekompensuje to potrzeby skrócenia czasu naświetlania. Wybór przysłony f/8 zakłada zmniejszenie głębi ostrości, co w kontekście zdjęć panoramicznych, gdzie szeroka głębia ostrości jest pożądana, jest niewłaściwym podejściem. Ustawienie f/11 oferuje lepszą kontrolę nad ostrością całej sceny, co jest krytyczne w panoramicznych zdjęciach, gdzie detale z różnych odległości muszą być wyraźne. Z kolei opcja pozostawienia czasu naświetlania na poziomie 1/125 s nie uwzględnia efektu filtra i grozi prześwietleniem zdjęcia. W fotografii kluczowym jest zrozumienie, że zmieniając jeden parametr ekspozycji, należy odpowiednio dostosować inne, aby uzyskać optymalny rezultat, co w tym przypadku nie zostało wzięte pod uwagę.

Pytanie 27

Do fotografowania scen o dużym kontraście, w celu prawidłowej rejestracji szczegółów w światłach należy w aparacie fotograficznym ustawić tryb pomiaru

A. centralnie ważony.
B. punktowy.
C. matrycowy.
D. uśredniony.
Wybierając tryb pomiaru punktowego w aparacie fotograficznym do fotografowania scen o dużym kontraście, masz największą kontrolę nad tym, które partie obrazu będą prawidłowo naświetlone. Tryb punktowy analizuje światło tylko z małego obszaru kadru, najczęściej z centrum lub wybranego przez użytkownika punktu. To pozwala dokładnie dobrać ekspozycję pod konkretny fragment – na przykład jasny element, na którym zależy Ci najbardziej pod względem szczegółów. Szczególnie w sytuacjach, gdzie w kadrze występują bardzo jasne i bardzo ciemne fragmenty jednocześnie (np. scena z jasnym oknem i ciemnym wnętrzem), tryb punktowy pozwala „uratować” detale w światłach, bo właśnie na nich skupia się pomiar. Wielu zawodowych fotografów stosuje tę technikę przy fotografii portretowej przy oknie, czy w fotografii krajobrazowej o wschodzie lub zachodzie słońca. Standardy branżowe sugerują wykorzystywanie tego trybu właśnie wtedy, gdy zależy nam na precyzyjnym sterowaniu ekspozycją i zachowaniu tekstury w jasnych partiach. Z mojego doświadczenia wynika, że pomiar punktowy to świetna opcja, gdy masz czas na spokojne ustawienie ekspozycji, bo pozwala uniknąć przepaleń i daje lepszą kontrolę kreatywną – szczególnie przy pracy na manualu lub z blokadą ekspozycji. Warto jednak pamiętać, że wymaga to świadomego kadrowania i często pewnej wprawy, bo łatwo prześwietlić lub niedoświetlić inne fragmenty zdjęcia, jeśli nie zwrócisz na to uwagi.

Pytanie 28

Obiektyw o ogniskowej 80 mm jest typowy dla kadru o wymiarach

A. 60 x 60 mm
B. 45 x 60 mm
C. 24 x 36 mm
D. 18 x 24 mm
W przypadku formatu 45 x 60 mm, ogniskowa 80 mm byłaby zbyt długa, co skutkowałoby wąskim kątem widzenia i mogłoby prowadzić do zniekształceń obrazu. Tego rodzaju obiektywy są zazwyczaj używane w fotografii dedykowanej portretom, ale w kontekście specyfiki tego formatu mogłyby przyczynić się do utraty kontekstu otoczenia. Na formacie 24 x 36 mm obiektyw o ogniskowej 80 mm, chociaż uznawany za teleobiektyw, nie mógłby być stosowany jako standardowy, ponieważ oferuje inny efekt kompozycyjny, który nie jest odpowiedni dla szerokiego zastosowania, jakim jest np. architektura czy krajobrazy. Co więcej, w formacie 18 x 24 mm ogniskowa 80 mm wprowadziłaby jeszcze większe zniekształcenia, ponieważ proporcjonalnie wydaje się ona odpowiednikiem obiektywu o znacznie dłuższym zasięgu, co prowadzi do mylnego postrzegania głębi ostrości i perspektywy. Te błędne przekonania mogą wynikać z niepełnego zrozumienia, jak różne ogniskowe wpływają na obserwację różnych formatów zdjęć. Należy zatem pamiętać, że podczas wyboru obiektywu kluczowe jest zrozumienie zarówno formatu, jak i pożądanych efektów wizualnych, jakie chcemy osiągnąć.

Pytanie 29

W cyfrowym procesie postprodukcji określenie "clipping" oznacza

A. dodawanie efektów specjalnych do fotografii
B. proces kadrowania obrazu do określonego formatu
C. usuwanie niepożądanych elementów ze zdjęcia
D. utratę detali w prześwietlonych lub niedoświetlonych obszarach
Wybór nieprawidłowej odpowiedzi pokazuje pewne nieporozumienia dotyczące terminologii i praktyk w cyfrowej postprodukcji. Proces kadrowania obrazu do określonego formatu, choć ważny, nie ma nic wspólnego z clippingiem. Kadrowanie to technika, która polega na selektywnym wybieraniu fragmentu obrazu, co nie wpływa na utratę detali w jasnych lub ciemnych obszarach. Usuwanie niepożądanych elementów ze zdjęcia jest również osobnym procesem, który może polegać na retuszu czy edytowaniu, ale nie dotyczy bezpośrednio problemów z clippingiem, które są związane z zakresami tonalnymi. Dodawanie efektów specjalnych do fotografii, mimo że jest częścią postprodukcji, również nie odnosi się do zjawiska clippingu, które jest ściśle związane z jasnością i kontrastem. Różne podejścia do postprodukcji wymagają zrozumienia, jak wartości jasności i kolorów są interpretowane przez programy graficzne i jak mogą wpływać na końcowy efekt wizualny. Zrozumienie clippingu jest kluczowe dla fotografa czy videografa, ponieważ unikanie tego zjawiska pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazu i zachowanie detali, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży. Typowe błędy myślowe, które prowadzą do takich niepoprawnych wniosków, to ignorowanie podstawowych zasad ekspozycji oraz nieznajomość różnic między różnymi procesami edycyjnymi.

Pytanie 30

Na fotografii rozmyta sylwetka jadącego rowerzysty na ostro odwzorowanym tle wskazuje, że podczas rejestracji w aparacie ustawiono

A. migawkę na czas 1/30 sekundy, przysłonę na wartość f/16.
B. migawkę na czas 1/250 sekundy, przysłonę na wartość f/8.
C. migawkę na czas 1/30 sekundy, przysłonę na wartość f/1,4.
D. migawkę na czas 1/250 sekundy, przysłonę na wartość f/11.
Wiele osób myśli, że wystarczy szybka migawka, żeby uzyskać ciekawe efekty na zdjęciu z ruchem, ale to nie do końca tak działa. Ustawienie migawki na 1/250 sekundy (niezależnie od wartości przysłony, czy to f/8, czy f/11) prowadzi raczej do zamrożenia ruchu – rowerzysta będzie ostry, a nie rozmyty. Z mojego doświadczenia wynika, że taki czas naświetlania stosuje się najczęściej w fotografii sportowej wtedy, gdy zależy nam właśnie na zatrzymaniu ruchu, bez rozmycia. To jest dobra praktyka, gdy chcemy, żeby wszystko było ostre, ale nie pasuje do efektu opisanego w pytaniu. Jeśli chodzi o przysłonę f/1.4, to ona daje bardzo małą głębię ostrości, przez co tło również byłoby rozmyte – efekt zupełnie inny niż ten, o który tu chodzi. Oczywiście, przy bardzo jasnej przysłonie można skrócić czas naświetlania, ale wtedy zdjęcie traci na głębi i cała scena robi się płaska. Typowym błędem jest zakładanie, że wystarczy tylko przestawić przysłonę na bardzo jasną, żeby wszystko dobrze wyglądało – niestety, praktyka pokazuje, że trzeba równoważyć parametry, uwzględniać zamierzony efekt wizualny i warunki oświetleniowe. Niektórzy sądzą też, że zawsze należy używać krótkich czasów migawki w ruchu, żeby uniknąć poruszenia. To jest prawda tylko wtedy, gdy nie chcemy go w ogóle pokazać. W fotografii kreatywnej i reporterskiej (i w sumie na co dzień), zdecydowanie częściej korzysta się z długiego czasu, żeby podkreślić ruch – wtedy zdjęcia przyciągają uwagę, są pełne energii. Warto eksperymentować i nie ograniczać się do jednego podejścia. Każde ustawienie ma swoje zastosowanie, ale zbyt szybka migawka i zbyt otwarta przysłona zupełnie nie pasują do sytuacji, gdzie chodzi o wyraźne tło i rozmytego rowerzystę. To trochę takie myślenie szablonowe, a fotografia wymaga jednak trochę więcej kombinowania, no i odwagi w eksperymentowaniu z ustawieniami.

Pytanie 31

W cyfrowych aparatach fotograficznych, pomiar natężenia światła obejmujący 2÷5% powierzchni w centralnej części kadru określa się jako pomiar

A. wielopunktowy
B. punktowy
C. centralnie ważony
D. matrycowy
Pomiar wielopunktowy, matrycowy oraz centralnie ważony to różne techniki pomiaru natężenia światła, które różnią się pod względem obszaru, który obejmują oraz metodologii, w jakiej analizują scenę. Pomiar wielopunktowy analizuje kilka punktów w kadrze, co umożliwia aparatowi ocenę ekspozycji na podstawie całego obrazu. Jest to technika, która dobrze sprawdza się w złożonych scenach, ale może nie być wystarczająco precyzyjna, jeśli chodzi o szczegółowe obiekty, które są tylko częścią kadru. Z kolei pomiar matrycowy to zaawansowana forma pomiaru, która przydziela różne wagi do różnych obszarów w kadrze, co pozwala na bardziej złożoną analizę. W praktyce, przy złożonych scenach może prowadzić to do nadmiernego skompensowania jasnych lub ciemnych obszarów, co w rezultacie może skutkować błędnymi ustawieniami ekspozycji. Centralnie ważony pomiar natężenia światła również różni się od pomiaru punktowego, ponieważ skupia się na centralnej części kadru, ale bierze pod uwagę szerszy kontekst otoczenia, co może prowadzić do nieoptymalnych wyników, szczególnie w przypadku obiektów umiejscowionych na tle o dużym kontraście. Dlatego, nieprzemyślane wybory w zakresie techniki pomiaru mogą skutkować nieprawidłowym odwzorowaniem sceny i jej elementów, co jest kluczowe w profesjonalnej fotografii.

Pytanie 32

Schemat ilustruje błąd

Ilustracja do pytania
A. paralaksy.
B. aberracji sferycznej.
C. aberracji chromatycznej.
D. dystorsji beczkowatej.
Wybór odpowiedzi innej niż "aberracja sferyczna" wskazuje na pewne nieporozumienia dotyczące błędów optycznych. Na przykład, paralaksa, będąca problemem w pomiarach kątowych, nie jest związana z rozmyciem obrazu spowodowanym nieprawidłowym skupieniem promieni świetlnych. Zjawisko paralaksy występuje, gdy obserwator postrzega obiekt z różnych punktów widzenia, co prowadzi do pozornych zmian w położeniu obiektu. Z kolei aberracja chromatyczna, będąca wynikiem różnego załamania światła o różnych długościach fal, prowadzi do kolorowych zniekształceń obrazu, a nie do rozmycia spowodowanego różnymi punktami ogniskowymi. Dystorsja beczkowata również różni się od aberracji sferycznej; to zniekształcenie obrazu, które powoduje, że linie proste na brzegach obrazu wydają się zakrzywione. W przypadku błędów optycznych kluczowe jest zrozumienie, że różne zjawiska wpływają na jakość obrazu w różnorodny sposób. Błędy myślenia polegają często na myleniu typów aberracji oraz ich wpływu na obraz, co może prowadzić do niewłaściwych wniosków i decyzji w praktycznych zastosowaniach optycznych. Ważne jest, aby zrozumieć fundamentalne różnice między tymi zjawiskami, aby skutecznie rozwiązywać problemy związane z optyką.

Pytanie 33

Jaką rozdzielczość powinno mieć zeskanowane zdjęcie o wymiarach 10 × 15 cm, aby jego wydruk w rozdzielczości 300 dpi miał format 20 × 30 cm?

A. 1200 spi
B. 150 spi
C. 300 spi
D. 600 spi
Wybór niższej rozdzielczości skanowania, takiej jak 150 spi lub 300 spi, jest nieodpowiedni w kontekście uzyskania wysokiej jakości wydruku w formacie 20 × 30 cm. Przy skanowaniu zdjęcia w rozdzielczości 150 spi, na cal uzyskujemy zaledwie 150 punktów, co skutkuje niewystarczającą liczbą pikseli do uzyskania zadowalającej jakości wydruku. Obliczając liczbę pikseli dla wymaganego rozmiaru, otrzymujemy jedynie 1181 × 1772 pikseli, co zdecydowanie nie spełnia standardów jakości. Podobnie, skanowanie z rozdzielczością 300 spi także nie zagwarantuje odpowiedniej jakości dla dużych formatów. Tego rodzaju podejście do skanowania prowadzi do ryzyka utraty detalów w obrazach, co staje się szczególnie widoczne przy powiększeniach lub gdy obraz jest oglądany z bliska. W wielu sytuacjach, jak na przykład w przypadku reprodukcji dzieł sztuki czy archiwizacji rodzinnych zdjęć, jakość obrazu jest kluczowa i niewłaściwe podejście do rozdzielczości skanowania często kończy się niezadowoleniem z efektów. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, iż wysokiej jakości skanowanie wymaga wyboru odpowiedniej rozdzielczości, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży, które zalecają skanowanie w co najmniej 600 spi dla uzyskania wyraźnych i szczegółowych obrazów.

Pytanie 34

Realizacja montażu zdjęcia panoramicznego, zestawienie fotografii w technice HDR oraz tworzenie stykówki i animacji jest możliwa w programie

A. Adobe Lightroom
B. Adobe Photoshop
C. GIMP
D. Paint
GIMP, Adobe Lightroom i Paint to programy, które mają swoje mocne strony, ale nie są odpowiednie do zadań wymienionych w pytaniu. GIMP, będący oprogramowaniem open-source, oferuje wiele narzędzi do edycji zdjęć, jednak jego możliwości w zakresie montażu panoram i techniki HDR są ograniczone w porównaniu do Adobe Photoshop. Użytkownicy często napotykają trudności w uzyskaniu zadowalających efektów podczas łączenia zdjęć, co wynika z braku zaawansowanych funkcji automatyzacji i ograniczonej kontroli nad detalami. Adobe Lightroom, z kolei, jest zoptymalizowany do zarządzania i edytowania dużej liczby zdjęć, ale nie obsługuje w pełni tworzenia stykówek ani animacji. Narzędzia HDR w Lightroomie są wystarczające dla amatorów, ale nie oferują tak zaawansowanej kontroli jak w Photoshopie. Paint to podstawowy edytor graficzny, który praktycznie nie ma możliwości pracy z zaawansowanym montażem zdjęć czy animacjami. Decydując się na programy inne niż Adobe Photoshop, użytkownicy mogą napotkać szereg ograniczeń, które mogą znacząco wpłynąć na jakość końcowego produktu. Warto zatem zainwestować czas w naukę i wykorzystanie Photoshopa, który jest standardem branżowym i najbardziej odpowiednim narzędziem do twórczej pracy z obrazami.

Pytanie 35

Który kolor należy uzupełnić w drukarce, jeśli na wydruku nie pojawiły się niebieskozielone elementy obrazu?

A. Magenta
B. Cyan
C. Blue
D. Yellow
Jeśli na wydruku brakuje niebieskozielonych (turkusowych) elementów, to najprawdopodobniej skończył się tusz cyan. Cyan to taki podstawowy składnik palety CMYK, czyli standardowego zestawu używanego w drukarkach atramentowych i laserowych. Moim zdaniem, warto zapamiętać, że cyan to nie jest po prostu niebieski – to właśnie ten chłodny, turkusowy odcień, który razem z magentą i yellow tworzy większość barw na wydruku. Gdy drukarka nie ma tego koloru, wszelkie fragmenty, gdzie powinien się pojawić – właśnie te niebieskozielone – są pomijane albo drukowane z dziwnym przekłamaniem. W praktyce często się zdarza, że użytkownicy mylą cyan z niebieskim (blue), ale w systemie CMYK nie używa się czystego niebieskiego. Drukarki korzystają z cyan, magenta, yellow i black (CMYK), bo to pozwala uzyskać setki różnych odcieni – a profesjonalne wydruki zawsze wymagają zachowania tej palety. Gdy brakuje cyan, bardzo łatwo to zauważyć na zdjęciach np. z wakacji nad morzem (woda przestaje być turkusowa), grafikach z elementami niebieskozielonymi albo nawet w logotypach firm, które używają tego koloru. Branżowe standardy zalecają regularną kontrolę poziomu tuszy i szybkie uzupełnianie cyan, bo jego brak mocno psuje jakość wydruków. Sam miałem kiedyś taką sytuację i od razu było widać, że coś poszło nie tak – zdjęcia wyglądały nienaturalnie, a klient w pracy od razu to zauważył. Warto więc pamiętać, że cyan jest niezbędny dla pięknych, żywych kolorów.

Pytanie 36

W cyfrowej edycji zdjęć termin dodging and burning wywodzi się z techniki analogowej i oznacza

A. selektywne rozjaśnianie i przyciemnianie określonych obszarów zdjęcia
B. metodę eliminacji szumów przez nakładanie wielu zdjęć
C. technikę łączenia wielu ekspozycji w jeden obraz HDR
D. proces kalibracji monitora do określonych warunków oświetleniowych
Termin dodging and burning odnosi się do technik edycyjnych w fotografii, które polegają na selektywnym rozjaśnianiu (dodging) i przyciemnianiu (burning) wybranych obszarów zdjęcia. W praktyce oznacza to, że edytor jest w stanie wpływać na kontrast i szczegóły zdjęcia, koncentrując się na konkretnych fragmentach obrazu. Na przykład, w przypadku portretu, można zdecydować się na rozjaśnienie oczu, aby nadać im więcej wyrazistości, a jednocześnie przyciemnić tło, aby skupić uwagę na modelu. Technika ta ma swoje korzenie w tradycyjnej fotografii czarno-białej, gdzie analogowi fotografowie używali specjalnych narzędzi, aby uzyskać pożądany efekt. W cyfrowej edycji narzędzia takie jak pędzle do malowania w programach jak Adobe Photoshop umożliwiają precyzyjne i lokalne stosowanie efektów. Dodging and burning jest uważane za jedną z kluczowych umiejętności profesjonalnych edytorów, ponieważ pozwala na subtelne poprawki, które mogą znacząco poprawić ostateczny wygląd zdjęcia.

Pytanie 37

Jakiego filtru należy użyć, aby uzyskać delikatny efekt klasycznej fotografii w odcieniu sepii?

A. Konwersyjny
B. Połówkowy
C. Polaryzacyjny
D. Szary
Użycie filtrów takich jak polaryzacyjny, połówkowy czy szary w kontekście uzyskania efektu sepii jest nieadekwatne i może prowadzić do mylnych wniosków. Filtr polaryzacyjny, na przykład, służy do redukcji odblasków oraz zwiększenia nasycenia kolorów, co jest pomocne w fotografii krajobrazowej. Niemniej jednak, jego właściwości nie są zgodne z celem uzyskania tonacji sepii, która wymaga intensyfikacji specyficznych ciepłych tonów. Z kolei filtr połówkowy, który jest używany do wyrównania różnic w ekspozycji pomiędzy jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu, nie wpływa na kolorystykę w sposób, który pozwalałby uzyskać efekt sepii. Zastosowanie filtra szarego, który obniża ilość światła docierającego do matrycy aparatu, również nie odpowiednio wspiera zamierzony efekt, gdyż skupia się na kontroli ekspozycji, a nie na manipulacji kolorami. To niezrozumienie praktycznego zastosowania filtrów i ich właściwości prowadzi do błędnych wyborów w procesie twórczym. Dobrze jest zrozumieć, że każdy filtr ma swoje specyficzne przeznaczenie, a ich wybór powinien być przemyślany w kontekście zamierzonego efektu artystycznego.

Pytanie 38

Podczas robienia zdjęcia do paszportu, twarz osoby powinna być ustawiona

A. prawym półprofilem z odsłoniętym prawym uchem
B. na wprost obiektywu z odsłoniętym lewym uchem
C. na wprost obiektywu z odsłoniętym czołem i obydwoma uszami
D. lewym półprofilem z odsłoniętym lewym uchem
Poprawna odpowiedź jest zgodna z międzynarodowymi standardami dotyczącymi fotografii do dokumentów tożsamości, w tym paszportów. Zdjęcie powinno być wykonane na wprost obiektywu, co zapewnia symetrię i czytelność wizerunku. Umożliwia to również lepsze rozpoznanie cech rysów twarzy, co jest istotne w kontekście identyfikacji. Odsłonięte czoło oraz obydwa uszy są istotnymi elementami, ponieważ pozwalają na pełne odzwierciedlenie kształtu głowy oraz cech charakterystycznych. Przykładem zastosowania tej zasady jest zdjęcie do biometrycznego paszportu, które musi spełniać rygorystyczne wymogi, takie jak odpowiednie oświetlenie, tło i kąt ustawienia twarzy. W praktyce, aby uzyskać odpowiednią jakość zdjęcia, warto korzystać z profesjonalnych usług fotograficznych, które są świadome specyfikacji takich dokumentów. Dodatkowo, w przypadku zdjęć do innych dokumentów, takich jak dowody osobiste czy prawa jazdy, zasady są często analogiczne, co podkreśla znaczenie znajomości tych wymogów w codziennym życiu.

Pytanie 39

Podczas użycia oświetlenia punktowego za obiektem przeprowadzanym zdjęciem tworzy się

A. delikatny, miękki cień
B. szeroki zakres półcienia
C. wąski zakres półcienia
D. mocny, ostry cień
Jak wybierasz odpowiedzi, które mówią o szerokim półcieniu albo miękkich cieniach, to pokazujesz, że jeszcze nie do końca łapiesz, jak działa światło przy oświetleniu punktowym. Szeroki półcień często pojawia się przy rozpraszającym świetle, jak softbox, który rozprasza promienie na dużej powierzchni – wtedy przejście między światłem a cieniem jest łagodniejsze. A słaby, miękki cień tworzy się z dyfuzorów, które sprawiają, że cienie stają się subtelne. To fajne w portretach, bo daje naturalny efekt, ale tu nie pasuje do światła punktowego. Częstym błędem jest mylenie źródła światła z jego właściwościami – światło punktowe nie rozprasza, więc cienie są zawsze wyraźne. Wąski półcień można zobaczyć w niektórych ustawieniach, ale nie jest typowy dla punktowego. Zrozumienie tych różnic pomoże ci lepiej korzystać z technik oświetleniowych w zdjęciach.

Pytanie 40

Który rodzaj światła na planie zdjęciowym należy skorygować, aby zmniejszyć głębokość cieni po stronie nieoświetlonej fotografowanego obiektu przestrzennego?

A. Górne.
B. Wypełniające.
C. Konturowe.
D. Tłowe.
Światło wypełniające to taki trochę bohater drugiego planu na planie zdjęciowym. Jego główną rolą jest właśnie „zmiękczanie” cieni, które powstają po stronie nieoświetlonej głównym światłem. Bez światła wypełniającego kontrast bywa zbyt mocny, a szczegóły po ciemniejszej stronie obiektu po prostu giną. Z praktyki wiem, że często światło wypełniające stosuje się z użyciem blendy, softboxa czy nawet naturalnego odbicia światła od ściany – ważne, by światło to było miękkie, rozproszone i nie tworzyło nowych ostrych cieni. Standardy branżowe, np. w klasycznym trójpunktowym oświetleniu, wręcz zalecają balans między światłem głównym (kluczowym) a wypełniającym, żeby portretowana osoba wyglądała naturalnie, a rysy były czytelne, ale nie przerysowane. W telewizji czy fotografii produktowej światło wypełniające pozwala kontrolować atmosferę i charakter całej sceny – można uzyskać efekt bardzo plastyczny albo „płaski”, w zależności od natężenia tego światła. Moim zdaniem, jeśli ktoś chce mieć wpływ na głębię cieni, najprościej zacząć właśnie od pracy z wypełnieniem, a nie od eksperymentowania z innymi rodzajami światła.