Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 16 lutego 2026 14:00
  • Data zakończenia: 16 lutego 2026 14:10

Egzamin zdany!

Wynik: 36/40 punktów (90,0%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Subtelne ocieplenie kolorów rejestrowanej sceny uzyskuje się dzięki filtrowi

A. IR
B. polaryzacyjny
C. skylight
D. połówkowy
Filtr skylight, znany również jako filtr UV, jest powszechnie stosowany w fotografii do łagodzenia efektów niepożądanych, które mogą wystąpić podczas fotografowania w warunkach silnego światła. Działa on poprzez redukcję promieniowania UV, co nie tylko poprawia ogólną jakość zdjęć, ale także przyczynia się do bardziej naturalnych i cieplejszych tonów kolorystycznych. W praktyce, stosowanie filtru skylight jest szczególnie korzystne w warunkach takich jak zdjęcia krajobrazów czy dzikiej przyrody, gdzie naturalne światło może powodować zbyt dużą dominację chłodnych barw. Oprócz tego filtr ten zabezpiecza obiektyw przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami. Warto pamiętać, że stosowanie filtrów powinno być zgodne z technikami fotografii, które promują naturalność obrazu, a dobór odpowiedniego filtru jest kluczowy dla osiągnięcia zamierzonego efektu. W związku z tym filtr skylight to nie tylko narzędzie poprawiające estetykę zdjęć, ale także istotny element ochronny sprzętu fotograficznego.

Pytanie 2

Który komponent lustrzanki jednoobiektywowej pozwala na odwzorowanie obrazu prostego w wizjerze?

A. Raster mikropryzmatyczny
B. Dalmierz
C. Soczewka Fresnela
D. Pryzmat pentagonalny
Pryzmat pentagonalny jest kluczowym elementem lustrzanki jednoobiektywowej, który umożliwia odwzorowanie w wizjerze obrazu prostego. Jego zasadniczą funkcją jest odwracanie i prostowanie obrazów, które są odwzorowywane przez obiektyw aparatu. Dzięki zastosowaniu pryzmatu, użytkownik widzi w wizjerze obraz, który odpowiada rzeczywistości, co jest niezwykle istotne w kontekście kompozycji zdjęcia oraz precyzyjnego kadrowania. W praktyce, lustrzanki jednoobiektywowe wykorzystujące pryzmat pentagonalny są standardem w fotografii, ponieważ zapewniają wyraźne, jasne i naturalne odwzorowanie kolorów oraz detali. Ponadto, pryzmat ten jest zgodny z najlepszymi praktykami branżowymi, które stawiają na jakość obrazu oraz ergonomię użytkowania. Wiedza na temat działania pryzmatu pentagonalnego jest istotna dla każdego fotografa, ponieważ jej zrozumienie wpływa na umiejętność efektywnego korzystania z aparatów oraz na jakość finalnych zdjęć.

Pytanie 3

Po ilu latach obowiązywania umowy licencyjnej wyłącznej uważa się ją zawartą na czas nieokreślony?

A. Po 3 latach.
B. Po 4 latach.
C. Po 5 latach.
D. Po 2 latach.
W polskim prawie autorskim, a dokładnie w art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znajduje się zapis, że jeżeli umowa licencyjna wyłączna została zawarta na czas oznaczony dłuższy niż pięć lat, po upływie pięciu lat uważa się ją za zawartą na czas nieokreślony. To jest bardzo ważne, bo wiele osób myśli, że można swobodnie podpisywać takie umowy na 10, 20 lat albo nawet dłużej, a potem są zdziwieni, jak okazuje się, że po pięciu latach mają już do czynienia z innymi warunkami wypowiedzenia i przedłużania. W praktyce, zwłaszcza w branży IT czy marketingowej, spotyka się sytuacje, gdy licencjobiorca chciałby mieć pewność długotrwałej współpracy i myśli, że długość trwania umowy zapewni mu bezpieczeństwo. Jednak ten pięcioletni okres chroni przede wszystkim twórcę lub pierwotnego dysponenta praw - po tym czasie może on łatwiej rozwiązać umowę i ewentualnie udzielić licencji komu innemu. Moim zdaniem to fajny balans między ochroną interesów obu stron, choć czasem rodzi nieporozumienia przy negocjacjach. Warto pamiętać, że to ograniczenie dotyczy licencji wyłącznych, co jest jeszcze jednym powodem, by czytać umowę dokładnie i znać podstawy prawa autorskiego. Dobrą praktyką jest od razu w umowie określić, co się dzieje po pięciu latach, żeby uniknąć niejasności.

Pytanie 4

Najbardziej efektywną metodą usuwania kurzu z matrycy aparatu cyfrowego jest

A. użycie odkurzacza z małą końcówką do usunięcia największych cząstek
B. przecieranie matrycy suchą szmatką z mikrofibry
C. czyszczenie za pomocą specjalnych patyczków sensorowych i płynu do czyszczenia
D. użycie sprężonego powietrza z puszki pod wysokim ciśnieniem
Czyszczenie matrycy aparatu cyfrowego przy użyciu specjalnych patyczków sensorowych oraz dedykowanego płynu jest najskuteczniejszą metodą, ponieważ zapewnia precyzyjne i delikatne usunięcie zanieczyszczeń, które mogą wpływać na jakość zdjęć. Patyczki sensorowe są wykonane z materiałów, które nie rysują powierzchni matrycy, co jest kluczowe, biorąc pod uwagę jej delikatność. Płyn do czyszczenia jest zaprojektowany tak, aby nie pozostawiał smug ani resztek, co jest istotne, aby uniknąć dodatkowych problemów przy robieniu zdjęć. Tego rodzaju czyszczenie powinno odbywać się w warunkach kontrolowanych, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń z otoczenia. Warto również zauważyć, że producenci aparatów często zalecają regularne czyszczenie matrycy, by uniknąć gromadzenia się brudu. Przykładem praktycznego zastosowania tej metody jest czyszczenie matrycy po sesji zdjęciowej w trudnych warunkach, na przykład na plaży czy w lesie, gdzie kurz i piasek mogą się osadzać. Zamawiając specjalistyczne akcesoria do czyszczenia, warto zwrócić uwagę na rekomendacje producentów sprzętu fotograficznego oraz opinie innych użytkowników.

Pytanie 5

Technika uzyskiwania zdjęć, która polega na bezpośrednim oświetleniu powierzchni materiału światłoczułego, na którym znajdują się obiekty o różnym poziomie przezroczystości to

A. cyjanotypia.
B. izohelia.
C. luksografia.
D. bromolej.
Luksografia to technika graficzna, która polega na bezpośrednim naświetleniu powierzchni materiału światłoczułego, takiego jak papier lub folia, za pomocą światła, które przenika przez obiekty o różnej przezroczystości. W rezultacie powstaje obraz, gdzie ciemniejsze obszary odpowiadają bardziej nieprzezroczystym elementom, a jaśniejsze obszary odpowiadają elementom bardziej przezroczystym. Ta metoda jest szeroko stosowana w sztuce, a także w dokumentacji naukowej i konserwacji zabytków, ponieważ pozwala na uchwycenie szczegółowych cieni i tekstur obiektów. Luksografia jest cenna w procesie reprodukcji dzieł sztuki i w różnorodnych dziedzinach, takich jak fotografia, gdzie elementy naświetlenia oraz kontrastu odgrywają kluczową rolę. Standardy jakości w luksografii wymagają precyzyjnego doboru materiałów oraz kontrolowania warunków naświetlenia, aby uzyskać optymalne rezultaty graficzne. Ponadto, luksografia jest również wykorzystywana w edukacji artystycznej, gdzie studenci uczą się, jak manipulować światłem i cieniem, aby uzyskać pożądane efekty wizualne.

Pytanie 6

Jaka jest ogniskowa standardowego obiektywu dla aparatu średnioformatowego?

A. 180 mm
B. 18 mm
C. 80 mm
D. 50 mm
Ogniskowa standardowego obiektywu dla aparatu średnioformatowego wynosi zazwyczaj 80 mm, co odpowiada optymalnemu kątowi widzenia zbliżonemu do ludzkiego oka. Obiektyw o tej ogniskowej jest uważany za standardowy ze względu na swoją wszechstronność i zdolność do uchwycenia realistycznych proporcji w fotografii portretowej oraz krajobrazowej. Używając obiektywu 80 mm, fotograf może osiągnąć naturalne uwydatnienie detali twarzy w portretach, unikając jednocześnie zniekształceń, które mogą występować przy szerszych ogniskowych. Tego rodzaju obiektyw jest również często wykorzystywany w fotografii mody i produktowej, gdzie precyzyjne odwzorowanie kolorów i detali jest kluczowe. Dodatkowo, standardowe obiektywy charakteryzują się dużą jasnością, co pozwala na uzyskanie pięknego rozmycia tła (bokeh), co jest pożądane w wielu stylach fotografii. W kontekście standardów branżowych, 80 mm jest powszechnie uznawana za idealny kompromis między szerokim i wąskim kątem widzenia.

Pytanie 7

Jakie źródło światła należy wybrać do robienia zdjęć studyjnych na materiałach negatywowych przeznaczonych do sztucznego oświetlenia?

A. Błyskowego o temperaturze barwowej 5500 K
B. Długofalowego o temperaturze barwowej 300 K
C. Halogenowego o temperaturze barwowej 3200 K
D. Ciągłego o temperaturze barwowej 4500 K
Długofalowe źródło światła o temperaturze barwowej 300 K jest w rzeczywistości zbyt ciepłe i nieodpowiednie do zastosowań w fotografii studyjnej, zwłaszcza z materiałami negatywowymi zaprojektowanymi do pracy w warunkach sztucznego oświetlenia. Tego typu źródła światła mogą prowadzić do zniekształcenia kolorów na zdjęciach, przez co rezultaty mogą być nieprzewidywalne. Z kolei błyskowe źródło światła o temperaturze 5500 K, mimo że jest standardowym wyborem dla wielu fotografów, nie jest idealne w kontekście zastosowania z filmami przeznaczonymi do 3200 K, co może skutkować problemami z odwzorowaniem kolorów. Ciągłe źródło światła o temperaturze barwowej 4500 K również nie spełnia wymagań dla negatywów przeznaczonych do świata sztucznego, ponieważ nie jest wystarczająco zgodne z charakterystyką tych materiałów. Zrozumienie, że różne temperatury barwowe mają bezpośredni wpływ na rezultaty fotograficzne, jest kluczowe dla każdego fotografa. W praktyce, stosowanie źródeł światła, które są nieodpowiednie dla danego typu materiału, prowadzi do problemów z kolorami, kontrastem i ogólną jakością zdjęć. Profesjonalni fotografowie często muszą eksperymentować z różnymi źródłami światła, aby znaleźć optymalne ustawienia, ale znajomość podstawowych zasad może znacznie przyspieszyć ten proces.

Pytanie 8

Jaką wartość ma ogniskowa standardowego obiektywu w aparacie średnioformatowym?

A. 50 mm
B. 80 mm
C. 18 mm
D. 180 mm
Ogniskowa obiektywu standardowego dla aparatu średnioformatowego wynosi zazwyczaj 80 mm, co odpowiada kątowi widzenia zbliżonemu do ludzkiego oka. Obiektywy o takiej ogniskowej są idealne do szerokiego zakresu fotografii, od portretów po fotografię krajobrazową. Dzięki dobrze zbalansowanej ogniskowej, obiektyw ten umożliwia uzyskanie naturalnych proporcji w obrazie, co jest kluczowe w przypadku portretów, gdzie istotne jest przedstawienie modeli w realistyczny sposób. W praktyce obiektywy 80 mm są często wykorzystywane w studiach fotograficznych, jako że pozwalają na osiągnięcie efektu pięknego bokeh przy odpowiednim otworze przysłony, co dodaje głębi zdjęciom. W kontekście standardów branżowych, aparat średnioformatowy z obiektywem o tej ogniskowej może być uważany za wszechstronny wybór, zdolny do uchwycenia detali oraz szerokich kompozycji w wysokiej jakości. Kluczowym elementem jest również świadomość, że w przypadku aparatów średnioformatowych, ogniskowa 80 mm jest bardziej zbliżona do 50 mm w formacie małoobrazkowym, co czyni ją wygodną dla fotografów przyzwyczajonych do pracy z mniejszymi matrycami.

Pytanie 9

Zastosowana na fotografii kompozycja obrazu nosi nazwę kompozycji

Ilustracja do pytania
A. asymetrycznej.
B. centralnej.
C. kołowej.
D. otwartej.
Poprawna odpowiedź to kompozycja centralna, co znajduje odzwierciedlenie w zastosowaniu symetrycznych elementów, które są kluczowe w architekturze oraz w sztukach wizualnych. W przypadku rozety, centralny punkt pełni funkcję osi, wokół której organizowane są pozostałe elementy, co prowadzi do harmonijnej i zrównoważonej kompozycji. Kompozycje centralne są często wykorzystywane w projektach architektonicznych, takich jak katedry gotyckie, gdzie ich struktura wprowadza do wnętrza poczucie porządku oraz estetyki. Przykładem może być rozeta w katedrze Notre-Dame, która jest nie tylko funkcjonalnym elementem, ale również istotnym punktem odniesienia dla całej budowli. Tego rodzaju kompozycje są cenione za zdolność do przyciągania wzroku i skupiania uwagi, co jest istotne nie tylko w architekturze, ale i w fotografii, gdzie centralny motyw może dominować nad resztą obrazu, tworząc silną narrację wizualną. Również w projektowaniu graficznym zasady kompozycji centralnej są wykorzystywane do tworzenia przyciągających wzrok plakatów oraz grafik reklamowych, gdzie kluczowe informacje są umieszczane w centralnym punkcie, co zwiększa ich widoczność i zapamiętywalność.

Pytanie 10

Które wejście należy wybrać, aby przesłać zdjęcia z komputera na nośnik USB?

Ilustracja do pytania
A. IV.
B. III.
C. II.
D. I.
Wybranie wejścia oznaczonego jako IV to zdecydowanie właściwy krok, jeśli chcesz przesłać zdjęcia z komputera na nośnik USB. Gniazdo IV to standardowy port USB typu A, który jest najpowszechniej wykorzystywany do podłączania pamięci przenośnych, takich jak pendrive’y. USB jest uniwersalnym standardem transmisji danych oraz zasilania, z którego korzystają praktycznie wszystkie komputery i laptopy już od ponad dwóch dekad. Z mojego doświadczenia wynika, że porty USB gwarantują łatwą obsługę – wystarczy wsunąć pendrive’a i system zwykle sam rozpozna urządzenie, a użytkownik może swobodnie kopiować pliki, tak jakby były zapisane na zwykłym dysku. Warto wiedzieć, że zgodnie z normami branżowymi, USB wspiera nie tylko przesyłanie plików, ale też ładowanie części urządzeń mobilnych. Oczywiście, inne porty widoczne na zdjęciu (HDMI, Ethernet, USB-C) mają zupełnie inne zastosowania – tu nie osiągniesz zamierzonego celu. Zdecydowana większość pamięci USB jest wyposażona właśnie w wtyk USB-A, dlatego to wejście najlepiej spełnia swoje zadanie w codziennym użytkowaniu. W praktyce – nie spotkałem się jeszcze z komputerem, który nie obsługiwałby takich operacji przez USB. Dobrą praktyką zalecaną przez specjalistów jest także bezpieczne usuwanie urządzenia, zanim je odłączysz, żeby uniknąć uszkodzenia danych.

Pytanie 11

Czy fotograf, który wykonał opłaconą przez rodziców sesję zdjęciową dziecka, może opublikować je na swojej stronie internetowej?

A. Może, ponieważ pobrał opłatę za zrealizowaną sesję zdjęciową.
B. Może, ponieważ zdjęcie będzie tylko na jego stronie internetowej.
C. Może opublikować wizerunek dziecka bez pytania o zgodę.
D. Może opublikować wizerunek dziecka za pisemną zgodą rodziców.
To jest dokładnie ta odpowiedź, której oczekują zarówno polskie prawo, jak i praktyka zawodowa fotografa. Publikacja wizerunku dziecka zawsze wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, niezależnie od tego, czy sesja była opłacona, czy nie. Wynika to z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z regulacji związanych z ochroną wizerunku i danych osobowych (RODO). Zgoda powinna być jasna, najlepiej na piśmie, obejmować konkretne cele i zakres publikacji – np. gdzie fotografia się pojawi, na jak długo, w jakiej formie. Bez takiego dokumentu publikowanie zdjęć małoletnich może prowadzić do poważnych problemów prawnych, a nawet kar finansowych. Z mojego doświadczenia wynika, że dobrą praktyką jest, by fotograf przygotował krótki formularz zgody, w którym dokładnie określi, jak zdjęcia będą wykorzystywane. Daje to poczucie bezpieczeństwa zarówno fotografowi, jak i rodzicom dziecka. W branży mówi się wręcz, że „brak pisemnej zgody – brak publikacji”. To nie tylko formalność – to szacunek do prywatności i ochrona dobra dziecka. Warto o tym pamiętać, nawet jeśli zdjęcia miałyby trafić tylko na portfolio czy stronę www, bo Internet nie zapomina. Często spotykam się z opinią, że skoro rodzic zapłacił, to fotograf może wszystko – a to niestety bardzo mylne podejście. W rzeczywistości świadomość prawna rośnie i coraz częściej rodzice pytają o te kwestie, dlatego warto się zabezpieczyć.

Pytanie 12

W przedstawionej fotografii katalogowej zastosowano oświetlenie

Ilustracja do pytania
A. boczne.
B. dolne
C. górne.
D. przednie
Odpowiedź 'boczne' jest poprawna, ponieważ w przedstawionej fotografii katalogowej widać wyraźne cienie po prawej stronie przedmiotu. To wskazuje, że źródło światła znajduje się po lewej stronie, co jest typowe dla oświetlenia bocznego. Oświetlenie boczne jest istotnym elementem w fotografii, ponieważ pozwala na wydobycie detali i tekstur obiektów, tworząc efekt trójwymiarowości. Przykładem zastosowania oświetlenia bocznego może być fotografia produktowa, gdzie celem jest ukazanie detali przedmiotów, takich jak biżuteria czy zegarki. Dzięki zastosowaniu światła bocznego można uzyskać głębię obrazu, co zwiększa atrakcyjność wizualną fotografii. Dobra praktyka w fotografii to eksperymentowanie z różnymi kątami padania światła, co pozwala na osiągnięcie zróżnicowanych efektów. Warto również zwrócić uwagę na zastosowanie modyfikatorów światła, takich jak softboxy czy reflektory, które mogą pomóc w kontrolowaniu intensywności i kierunku światła, co jest kluczowe w osiąganiu zamierzonych efektów wizualnych.

Pytanie 13

System stykowania matrycy cyfrowymi filtrami barwnymi, umożliwiający rejestrację kolorowego obrazu, to

A. filtr polaryzacyjny
B. filtr Bayera
C. matryca CFA
D. sensor BSI
Wybór filtrów polaryzacyjnych jest niewłaściwy, ponieważ ich głównym celem jest redukcja refleksji i zwiększenie kontrastu, a nie rejestracja kolorów. Filtr polaryzacyjny działa na zasadzie eliminacji niepożądanych odblasków z powierzchni, takich jak woda czy szkło, a jego zastosowanie w fotografii ma na celu poprawę jakości obrazu w sytuacjach, gdzie światło odbija się w sposób niekorzystny dla przedstawiania detali i kolorów. W kontekście rejestracji kolorowego obrazu, jest to podejście, które nie dostarcza informacji o kolorze, co czyni je nieadekwatnym w przypadku podanego pytania. Matryca CFA (Color Filter Array) jest terminem ogólnym dla wszelkich matryc filtrów kolorowych, w tym filtrów Bayera, ale sama w sobie nie jest technologią, która rejestruje kolorowy obraz. Natomiast sensor BSI (Backside Illuminated) odnosi się do konstrukcji sensorów, które pozwalają na lepsze zbieranie światła, co może poprawić jakość obrazu, ale również nie jest bezpośrednio związany z rejestracją kolorów przy użyciu filtrów. Wybór błędny może wynikać z mylnego założenia, że inne technologie matrycowe lub ich modyfikacje zastępują podstawowy filtr Bayera, który pozostaje kluczowym rozwiązaniem w obrazowaniu kolorowym. Zrozumienie tych różnic jest istotne dla każdego, kto pragnie zgłębić temat technologii obrazowania w aparatach i kamerach.

Pytanie 14

Stylizację fotografii wykonano, stosując polecenie

Ilustracja do pytania
A. filtr/artystyczne/akwarele.
B. filtr/rozmycie/rozmycie promieniste.
C. filtr/tekstura/witraż.
D. filtr/szkic/wzór rastra.
Używanie filtru 'szkic/wzór rastra' w fotografii jest naprawdę ciekawe, bo daje taki efekt jakby zdjęcie było rysowane. Jest to przydatne w grafice komputerowej, zwłaszcza w programach jak Photoshop czy GIMP, gdzie można znaleźć różne warianty tego filtru. Ten wzór, który tworzy małe punkty, może naprawdę fajnie oddać głębię i fakturę obrazu. Często ten styl widać w retro ilustracjach, które świetnie sprawdzają się w reklamach, bo przypominają tradycyjne techniki druku. Co więcej, filtry oparte na rastrze zyskują popularność w marketingu, bo nadają wyjątkowy wygląd plakatom czy broszurom. Swoją drogą, zastosowanie tego filtru w zdjęciach może dodać im nowoczesnego akcentu, co sprawia, że jest coraz chętniej wybierany przez różnych artystów i projektantów.

Pytanie 15

Na której fotografii zastosowano kompozycję centralną?

A. Fotografia 4
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Fotografia 3
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Fotografia 1
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Fotografia 2
Ilustracja do odpowiedzi D
Kompozycja centralna to taki sposób kadrowania, gdzie główny motyw zdjęcia umieszczony jest w samym środku kadru. Moim zdaniem to bardzo uniwersalne rozwiązanie, które mocno skupia uwagę widza na najważniejszym elemencie. W fotografii numer 2 kwiaty znajdują się dokładnie pośrodku zdjęcia, a ich układ i barwy automatycznie przyciągają wzrok. Gdy weźmiesz pod uwagę typowe zasady kompozycji fotograficznej, to właśnie centralne ustawienie motywu daje efekt harmonii i symetrii – sprawia, że zdjęcie wydaje się uporządkowane i spokojne. Często polecam to podejście przy portretach albo wtedy, gdy naprawdę chcesz podkreślić jeden, kluczowy obiekt. Co ważne, kompozycja centralna może być stosowana także w fotografii produktowej lub makro, bo tam liczy się precyzja i wyeksponowanie szczegółów. Profesjonaliści czasem łamią tę zasadę, by uzyskać inne emocje, ale klasycznie – środek kadru to pewniak na czytelny przekaz. W praktyce, jeśli widzisz, że coś naturalnie "ciągnie" wzrok na środek zdjęcia – to zazwyczaj właśnie kompozycja centralna. Warto eksperymentować, ale ten typ kadrowania zdecydowanie warto mieć opanowany.

Pytanie 16

W celu uzyskania efektu zmiany ogniskowej obiektywu należy zastosować

A. nasadkę zwielokrotniającą.
B. filtr korekcyjny.
C. filtr konwersyjny
D. konwerter.
Konwerter to specjalistyczne akcesorium optyczne, które faktycznie pozwala na zmianę ogniskowej obiektywu bez konieczności wymiany samego obiektywu. Najczęściej spotyka się dwa rodzaje konwerterów: telekonwertery (powiększające ogniskową, np. 1,4x czy 2x) oraz szerokokątne (zmniejszające ogniskową, czyli tzw. konwertery szerokokątne). Montuje się je bezpośrednio między korpusem aparatu a obiektywem lub – w przypadku niektórych kompaktów – przed obiektywem. To rozwiązanie jest bardzo praktyczne np. w fotografii przyrodniczej, sportowej czy nawet reporterskiej, gdzie liczy się zasięg i elastyczność sprzętu. Moim zdaniem stosowanie konwerterów to duża oszczędność – nie trzeba od razu inwestować w kolejne drogie obiektywy, a można znacząco rozszerzyć możliwości sprzętu. Warto pamiętać, że choć konwerter może delikatnie pogorszyć jakość obrazu czy zmniejszyć jasność, to jednak jest akceptowanym kompromisem w branży, zwłaszcza gdy nie mamy pod ręką dłuższego obiektywu. Jeśli ktoś myśli o pracy w terenie lub zdjęciach dynamicznych, gdzie nie można szybko wymienić szkła, to konwerter to według mnie must-have w plecaku każdego fotografa. Profesjonaliści chętnie korzystają z tej opcji, bo to po prostu praktyczne i zgodne z dobrymi obyczajami branżowymi.

Pytanie 17

Zdjęcie studyjne zostało wykonane z wykorzystaniem

Ilustracja do pytania
A. oświetlenia bocznego i kontrastu barw.
B. oświetlenia przedniego i kontrastu jasności.
C. oświetlenia bocznego i kontrastu wielkości.
D. oświetlenia przedniego i kontrastu wielkości.
Odpowiedź "oświetlenia bocznego i kontrastu wielkości" jest jak najbardziej trafna. W fotografii studyjnej światło boczne naprawdę robi różnicę – dodaje głębi i tekstury do zdjęć. Kiedy robimy portrety czy martwą naturę, to dokładnie to oświetlenie potrafi wydobyć detale, bo cienie dodają życia i pomagają lepiej pokazać fakturę. Co do kontrastu wielkości, to jest super technika! Zestawiając obiekty o różnych rozmiarach, przyciągamy wzrok i wprowadzamy dynamikę. Przykład? Duży kubek obok małej filiżanki robi robotę. Fotografowie często mieszają różne źródła światła, żeby osiągnąć zamierzony efekt i przy tym korzystają z zasad sztuki, jak zasada trójpodziału czy teoria kolorów. Te umiejętności zdecydowanie mają zastosowanie w branży fotograficznej!

Pytanie 18

Na fotografii największe wrażenie kontrastu walorowego stworzy połączenie kolorów

A. niebieskiego i żółtego.
B. białego i szarego.
C. białego i czarnego.
D. niebieskiego i czerwonego.
Połączenie bieli i czerni to absolutna klasyka, jeśli chodzi o kontrast walorowy na fotografii. Te dwa kolory znajdują się na przeciwległych krańcach skali szarości, co powoduje, że ich zestawienie daje maksymalną różnicę jasności. W praktyce fotografowie często wykorzystują ten kontrast, żeby podkreślić strukturę, formę czy głębię obrazu. Szczególnie w fotografii czarno-białej ten efekt jest nie do przecenienia – jasne elementy wybijają się na tle ciemnych i odwrotnie, przez co oko widza od razu skupia się na najważniejszych fragmentach zdjęcia. Moim zdaniem, to właśnie dlatego portrety czy zdjęcia architektury tak świetnie wypadają w tej stylistyce – kontury i detale są bardzo dobrze widoczne. Branżowe standardy w zakresie kompozycji czy ekspozycji (np. zasady „zone system” Anselma Adamsa) również opierają się na umiejętnym zarządzaniu walorem, żeby uzyskać pożądany efekt wizualny. Takie podejście warto stosować nie tylko w fotografii klasycznej, ale także w grafice komputerowej czy projektowaniu wizualnym, bo kontrast walorowy to podstawa czytelności i wyrazu obrazu. Jeśli kiedyś będziesz planować zdjęcie, w którym zależy ci na dramatycznym, wyrazistym efekcie – biel i czerń to najprostsza, a jednocześnie najskuteczniejsza droga.

Pytanie 19

Która wartość przysłony umożliwia uzyskanie za modelem najbardziej rozmytego tła?

A. f/5,6
B. f/22
C. f/2,8
D. f/11
Wybrałeś f/2,8 i to jest dokładnie ta wartość, która daje największą szansę na uzyskanie mocno rozmytego tła za modelem. W praktyce oznacza to, że ustawiając przysłonę na szeroko otwartą (czyli niską liczbę f), wpuszczasz do matrycy aparatu więcej światła, ale jednocześnie skracasz głębię ostrości. To jest właśnie klucz do tego takiego „miękkiego”, artystycznego efektu, gdzie postać na pierwszym planie jest ostra, a wszystko za nią staje się przyjemnie rozmyte. Fotografowie portretowi najczęściej właśnie dlatego uwielbiają jasne obiektywy z przysłoną f/2,8 lub nawet niższą. Takie ustawienie nie tylko pozwala odseparować osobę od tła, ale też dodać zdjęciu profesjonalnego charakteru. Z mojego doświadczenia, im niższa wartość f, tym trudniej czasem złapać ostrość na oczach postaci, zwłaszcza gdy model się rusza – warto więc ćwiczyć tę technikę. Standardy branżowe jasno wskazują, że dla portretów czy fotografii produktowej szeroko otwarta przysłona jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na uzyskanie atrakcyjnego bokeh, czyli tego rozmycia tła. Ciekawe jest też to, że na efekt wpływ ma nie tylko wartość f, ale też ogniskowa obiektywu oraz dystans między aparatem, modelem i tłem. Ustawienie f/2,8 to uniwersalny sposób na „odcięcie” modela od tła, szczególnie gdy zależy Ci na efekcie wow. Dobrze też wiedzieć, że nie wszystkie obiektywy umożliwiają tak niskie wartości przysłony – to domena raczej droższych, jasnych konstrukcji.

Pytanie 20

Aby uzyskać najwyższy kontrast kolorów na zdjęciu między tłem a fotografowanym żółtym obiektem, jakie tło powinno być użyte podczas robienia zdjęcia cytryny?

A. białe
B. niebieskie
C. zielone
D. czerwone
Niebieskie tło jest optymalnym wyborem dla fotografii cytryny, ponieważ kontrastuje z jej naturalnym kolorem. Cytryna charakteryzuje się intensywnym żółtym odcieniem, który wyróżnia się na tle niebieskim, tworząc wyraźny efekt wizualny. Zastosowanie niebieskiego tła pozwala na maksymalne wydobycie detali obiektu, co jest kluczowe w fotografii produktowej oraz reklamowej. W praktyce, dobór tła w fotografii ma ogromne znaczenie dla odbioru wizualnego. W branży fotograficznej powszechnie stosuje się zasady kolorów komplementarnych, które wskazują, że kolory znajdujące się naprzeciwko siebie na kole barw, takie jak żółty i niebieski, tworzą silny kontrast. Dodatkowo, wybór niebieskiego tła może pomóc w zminimalizowaniu odblasków, co jest istotne przy pracy z połyskującymi powierzchniami. Dzięki zastosowaniu niebieskiego tła uzyskujemy nie tylko estetyczny, ale także profesjonalny efekt, który przyciąga wzrok i wyróżnia produkt na tle konkurencji.

Pytanie 21

Aby uchwycić obrazy w scenach charakteryzujących się dużym kontrastem, należy w aparacie fotograficznym ustawić tryb pomiaru, aby poprawnie zarejestrować detale w jasnych obszarach

A. uśredniony
B. punktowy
C. matrycowy
D. centralnie ważony
Odpowiedź punktowy jest prawidłowa, ponieważ ten tryb pomiaru najlepiej radzi sobie z rejestracją szczegółów w scenach o dużym kontraście. Pomiar punktowy skupia się na bardzo małym obszarze w kadrze, co pozwala na precyzyjne ocenienie poziomu jasności w danym punkcie, na przykład w jasnych partiach obrazu. Dzięki temu, gdy fotografujemy sceny, gdzie światła są ekstremalnie jasne, a cienie głębokie, aparat ustawia ekspozycję na podstawie tego jednego, wybranego punktu. W praktyce, gdy chcesz uwiecznić detale w jasnych częściach obrazu, na przykład podczas fotografowania zachodu słońca lub sceny z silnym oświetleniem, wybór pomiaru punktowego pozwoli na uniknięcie prześwietlenia. Wiele profesjonalnych aparatów fotograficznych pozwala na wybranie punktu pomiarowego na ekranie, co daje dodatkową kontrolę nad efektem końcowym. Standardy branżowe zalecają stosowanie pomiaru punktowego w sytuacjach, gdzie różnice w jasności są znaczne, co przekłada się na lepszą jakość zdjęć.

Pytanie 22

Aktualnie stosowana metoda zarządzania obrazami 16-bit w programie Adobe Photoshop pozwala na

A. uzyskanie wyższej rozdzielczości wydruku przy tej samej liczbie pikseli
B. wykorzystanie szerszej przestrzeni barw niż ProPhoto RGB
C. bardziej precyzyjną edycję przejść tonalnych i unikanie posteryzacji
D. umieszczanie większej liczby obrazów w jednym pliku PSD
Metoda zarządzania obrazami 16-bit w Adobe Photoshop znacząco zwiększa precyzję kolorów, co jest kluczowe w edycji zdjęć. Dzięki zastosowaniu 16-bitowej głębi kolorów, każdy kanał kolorystyczny (czerwony, zielony, niebieski) może przechowywać 65 536 poziomów jasności, w przeciwieństwie do 8-bitowych obrazów, które mają jedynie 256 poziomów. To oznacza, że przy edytowaniu przejść tonalnych, takich jak gradienty czy cienie, mamy znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia posteryzacji, czyli widocznych skoków w odcieniach, co psuje jakość obrazu. W praktyce, podczas retuszu zdjęć krajobrazowych czy portretowych, gdzie subtelne różnice w oświetleniu i kolorze są kluczowe, 16-bitowa głębia pozwala na bardziej naturalne efekty. Profesjonalni fotografowie i graficy często stosują tę technikę, aby zapewnić maksymalną jakość końcową, szczególnie gdy planują wydruk w dużych formatach, gdzie detale stają się jeszcze bardziej widoczne. Warto zwrócić uwagę na to, że nie tylko jakość koloru jest poprawiona, ale również możliwości korekcji obrazu są na znacznie wyższym poziomie, co czyni ten format standardem w branży.

Pytanie 23

Ile odcieni można uzyskać, zapisując obraz w 8-bitowej palecie kolorów?

A. 156
B. 256
C. 16
D. 18
Odpowiedź 256 jest jak najbardziej prawidłowa. W 8-bitowej palecie barw każdy piksel może mieć jeden z 256 kolorów. To dosyć niesamowite, bo te kolory są reprezentowane przez 8 bitów, co daje nam 2 do potęgi 8, czyli właśnie 256. Taki system świetnie sprawdza się w grafice komputerowej, zwłaszcza przy prostych obrazkach, jak ikony albo małe animacje. Na przykład, weźmy obrazy GIF – one właśnie korzystają z ograniczonej palety 256 kolorów. Oczywiście, dzisiaj mamy bardziej zaawansowane standardy, jak RGB czy CMYK, które dają miliony barw, ale znajomość 8-bitowych palet to mega ważna podstawowa wiedza dla programistów i grafików, żeby tworzyć fajne wizualizacje.

Pytanie 24

Jakim środkiem można oczyścić przednią soczewkę obiektywu, jeśli jest zabrudzona kroplą smaru?

A. roztworu soli kuchennej
B. sprężonego powietrza
C. roztworu alkoholu izopropylowego
D. pędzelka
Roztwór alkoholu izopropylowego jest najskuteczniejszym środkiem do czyszczenia przednich soczewek obiektywów, ponieważ doskonale rozpuszcza tłuszcze oraz smary, nie pozostawiając resztek. Alkohol izopropylowy ma właściwości odtłuszczające, dzięki czemu skutecznie usuwa plamy, nie uszkadzając przy tym delikatnych powłok optycznych. Użycie roztworu alkoholu izopropylowego powinno być jednak przeprowadzane z zachowaniem ostrożności; zaleca się użycie specjalnych ściereczek z mikrofibry, ponieważ są one miękkie i nie rysują powierzchni soczewki. Warto również pamiętać, aby nie stosować czystego alkoholu, lecz jego rozcieńczoną wersję, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia powłok optycznych. W przypadku mocniejszych zabrudzeń zaleca się najpierw usunięcie większej ilości zanieczyszczeń przy pomocy sprężonego powietrza, a następnie przystąpienie do czyszczenia za pomocą alkoholu. Użycie odpowiednich metod czyszczenia obiektywów jest zgodne z praktykami branżowymi, co zapewnia długotrwałe użytkowanie sprzętu fotograficznego.

Pytanie 25

Technika zdjęciowa, która redukuje pozytyw do płaszczyzn z wyraźnie rozdzielonymi tonami szarości, to

A. pseudosolaryzacja
B. solaryzacja
C. guma
D. izohelia
Izohelia to dość ciekawa technika w fotografii, bo pozwala na takie fajne przedstawienie obrazów, gdzie różnice jasności są naprawdę wyraźnie widoczne. Dzięki temu zdjęcia mają niesamowity kontrast i mogą wyglądać super efektownie. Szczególnie w drukarstwie artystycznym i fotografii czarno-białej ta technika jest naprawdę na czasie. Generalnie polega to na używaniu filtrów albo specjalnych emulsji, które pomagają uzyskać piękne odcienie szarości. Moim zdaniem, to świetny sposób na tworzenie estetycznych kompozycji. Na przykład, jeśli robimy zdjęcia krajobrazów, izohelia może super podkreślić chmury, co sprawia, że całość nabiera fajnej głębi i dramatyzmu, a zdjęcie staje się znacznie bardziej przyciągające wzrok.

Pytanie 26

W celu zachowania etapów tworzenia obrazu oraz możliwości bezpośredniej edycji jego elementów należy do zapisania obrazu cyfrowego wybrać format

A. PSD
B. JPEG
C. DjVu
D. CDR
Format PSD, czyli Photoshop Document, został stworzony właśnie z myślą o zachowaniu pełnej struktury projektu graficznego. W praktyce to oznacza, że zapisując obraz w PSD, masz dostęp do wszystkich warstw, masek, efektów, przezroczystości i wszelkich ustawień użytych podczas tworzenia grafiki. Tego typu pliki są wręcz fundamentem pracy w profesjonalnych studiach graficznych czy drukarniach, bo pozwalają wrócić do projektu w dowolnej chwili i bez problemu zmodyfikować każdy element osobno. Z mojego doświadczenia, gdy klient po tygodniu wraca z prośbą o podmianę tekstu lub drobną korektę koloru, tylko plik PSD zapewnia komfort i bezpieczeństwo takich edycji bez ryzyka utraty jakości czy przypadkowego zniszczenia kompozycji. Co ciekawe, PSD jest szeroko obsługiwany nie tylko przez programy firmy Adobe, ale także przez sporo alternatywnych aplikacji graficznych, co czyni ten format bardzo uniwersalnym w branży. Jeśli na poważnie myślisz o pracy z obrazami bitmapowymi, to trzymanie oryginału właśnie w PSD jest taką trochę niepisaną zasadą – zawsze zostawia się sobie furtkę do zmian, bo życie grafików potrafi być nieprzewidywalne. Oczywiście dopiero na sam koniec, gdy jesteś pewien efektu, eksportujesz gotowe pliki np. do JPEG czy PNG, bo one są przeznaczone już tylko do prezentacji czy publikacji, a nie dalszej obróbki.

Pytanie 27

Jakie zadanie wiąże się z przygotowaniem fotografii do druku?

A. Konfiguracja trybu kwadrychromii
B. Redukcja głębi bitowej obrazu cyfrowego oraz zarchiwizowanie pliku graficznego z użyciem algorytmu kompresji stratnej
C. Dostosowanie rozmiaru obrazu cyfrowego do formatu papieru fotograficznego
D. Wybór trybu koloru indeksowanego oraz rozdzielczości 72 ppi
Dopasowanie wielkości obrazu cyfrowego do rozmiaru papieru fotograficznego jest kluczowym krokiem w procesie przygotowania zdjęcia do wydruku. Odpowiednie ustawienie wymiarów obrazu zapewnia, że drukowane zdjęcie będzie miało pożądany format i nie straci na jakości ani na kompozycji. W praktyce, jeśli obraz jest zbyt mały, wydruk może ujawnić pikselację, co negatywnie wpływa na odbiór wizualny. Z drugiej strony, zbyt duża wielkość obrazu może prowadzić do niepożądanych przycięć lub deformacji. Profesjonalne podejście zakłada także, że przed przystąpieniem do wydruku należy rozważyć różnorodne formaty papieru, takie jak A4, A3 czy papier fotograficzny o specyficznych wymiarach, a także uwzględnić marginesy i przestrzeń na ewentualne ramki. Warto również zwrócić uwagę na ustawienia DPI (punktów na cal), które powinny wynosić przynajmniej 300 ppi dla zdjęć o wysokiej jakości. Standardy te są przyjęte w branży fotograficznej, co zapewnia optymalne rezultaty podczas druku.

Pytanie 28

Na zdjęciu testowym stwierdzono, że zabrudzenia matrycy widoczne są w prawym górnym rogu jej obrazu. Podczas czyszczenia matrycy zabrudzenia należy usunąć z jej rogu

A. prawego dolnego
B. lewego dolnego
C. lewego górnego
D. prawego górnego
Przy czyszczeniu matrycy aparatów cyfrowych bardzo łatwo popełnić błąd, jeśli nie rozumie się dokładnie, w jaki sposób powstaje obraz na zdjęciu. Wiele osób, szczególnie na początku swojej przygody z fotografią lub serwisowaniem sprzętu, zakłada, że jeśli zabrudzenie widać na przykład w prawym górnym rogu zdjęcia, to należy go szukać właśnie w tym rogu matrycy. Niestety, to myślenie jest błędne – obraz rejestrowany przez matrycę i wyświetlany na ekranie lub wydrukowany, jest odwrócony w stosunku do rzeczywistego położenia elementów na sensorze. Wynika to z konstrukcji układu optycznego, w szczególności z działania obiektywu i ewentualnych luster w lustrzankach. Soczewki odwracają obraz w poziomie i pionie, co sprawia, że wszystko jest pokazane „na krzyż”. W praktyce więc, zabrudzenie widoczne w prawym górnym rogu zdjęcia odpowiada zabrudzeniu znajdującemu się w lewym dolnym rogu matrycy. Wybieranie czyszczenia prawego górnego, prawego dolnego czy lewego górnego rogu matrycy świadczy o nieuwzględnieniu tego kluczowego faktu. Taki błąd często prowadzi do nieefektywnego czyszczenia – człowiek ściera sensor w złym miejscu i potem frustruje się, że plama nadal jest widoczna. To dosyć powszechna pułapka, nawet wśród osób, które już trochę sprzęt czyściły, ale nie mają jeszcze praktycznej wprawy. Praktyka serwisowa, a nawet instrukcje producentów, zawsze wskazują na konieczność uwzględnienia odwrócenia obrazu. Warto wyrobić sobie ten nawyk – podczas czyszczenia najpierw lokalizujemy zabrudzenie na zdjęciu testowym, a potem szukamy punktu lustrzanego na matrycy. Ominięcie tej zależności spowalnia pracę, a czasem prowadzi nawet do powstawania nowych zarysowań sensora przez nadmierne szorowanie niepotrzebnych miejsc. Moim zdaniem, znajomość tej zasady to podstawa w profesjonalnym podejściu do konserwacji aparatu – bardzo polecam ją sobie przyswoić i stosować w praktyce.

Pytanie 29

Aby uzyskać pozytyw czarno-biały o bardzo wysokim kontraście obrazu, do kopiowania negatywu wywołanego do zalecanego gradientu należy użyć papieru fotograficznego o gradacji

A. twardej
B. miękkiej
C. specjalnej
D. normalnej
Aby uzyskać pozytyw czarno-biały o bardzo dużym kontraście, kluczowe jest zastosowanie papieru fotograficznego o gradacji twardej. Twarda gradacja pozwala na wyraźne oddanie różnic tonalnych w obrazie, co jest niezbędne w przypadku zdjęć wymagających intensywnego kontrastu. W praktyce oznacza to, że ciemniejsze obszary negatywu będą się bardziej utrwalać na papierze, co prowadzi do ostrzejszych i bardziej wyrazistych detali. Dobrą praktyką jest stosowanie papierów twardych w sytuacjach, gdy negatyw posiada duże różnice w jasności oraz w przypadku fotografii krajobrazowej, czarno-białej portretowej czy architektury. Warto również zwrócić uwagę na wybór odpowiednich chemikaliów do wywoływania, które mogą jeszcze bardziej podkreślić właściwości papeterii, zapewniając ostateczny efekt wizualny. Dobre rezultaty można osiągnąć, korzystając z uznanych marek papieru fotograficznego, które oferują twardą gradację oraz posiadają wysoką jakość powierzchni, co dodatkowo wpływa na końcowy efekt pracy.

Pytanie 30

Który pomiar natężenia światła TTL opiera się na uśrednianiu jasności z całej fotografowanej sceny, z akcentem na centralny obszar kadru?

A. Punktowy
B. Wielosegmentowy
C. Centralnie ważony
D. Matrycowy
Odpowiedź 'Centralnie ważony' jest prawidłowa, ponieważ ten tryb pomiaru natężenia światła koncentruje się na uśrednieniu wartości jasności ze sceny, z uwzględnieniem przede wszystkim środkowego obszaru kadru. To podejście jest szczególnie użyteczne w sytuacjach, gdy główny obiekt fotografowany znajduje się w centrum kadru, co pozwala na uzyskanie odpowiedniej ekspozycji. W praktyce, stosując centralnie ważony pomiar, fotograf może lepiej kontrolować rezultaty w scenariuszach, gdzie kontrasty w oświetleniu są znaczące, a kluczowy element obrazu wymaga odpowiedniego naświetlenia. Warto również zauważyć, że centralnie ważony pomiar jest często preferowany w sytuacjach portretowych, gdzie twarz modela znajduje się zwykle w centrum, a pozostałe tło może być mniej istotne. Zgodnie z dobrymi praktykami, korzystanie z tego rodzaju pomiaru w odpowiednich warunkach znacząco zwiększa szansę na uzyskanie dobrze naświetlonego zdjęcia.

Pytanie 31

Który kierunek oświetlenia zastosowano na zdjęciu portretowym?

Ilustracja do pytania
A. Boczny.
B. Tylny.
C. Przedni.
D. Dolny.
Odpowiedź "tylny" jest prawidłowa, ponieważ oświetlenie tylne tworzy charakterystyczny efekt, w którym kontury obiektu są dobrze widoczne, podczas gdy środkowa część, w tym twarz, jest w cieniu. Tego rodzaju oświetlenie często stosuje się w portretach, aby stworzyć dramatyczny efekt wizualny oraz podkreślić sylwetkę modela. W praktyce, oświetlenie tylne możemy uzyskać, umieszczając źródło światła za fotografowaną osobą, co prowadzi do powstania halo światła wokół krawędzi. Przykładowo, w fotografii mody, zjawisko to jest wykorzystywane, aby nadać zdjęciom większą głębię i wymiarowość. Warto także zauważyć, że ten typ oświetlenia wymaga umiejętności w zakresie ustawienia aparatu oraz balansu ekspozycji, aby uzyskać pożądany efekt. W standardach fotograficznych, oświetlenie tylne często jest stosowane w połączeniu z innymi źródłami światła, takimi jak oświetlenie przednie, co pozwala na uzyskanie bardziej zrównoważonej kompozycji.

Pytanie 32

Które narzędzie służy do korekcji zdjęcia poprzez kadrowanie?

Ilustracja do pytania
A. A.
B. C.
C. B.
D. D.
Odpowiedź C jest prawidłowa, ponieważ ikona kadrowania w programie Adobe Photoshop jest kluczowym narzędziem umożliwiającym precyzyjne korekty zdjęć poprzez ich przycinanie. Kadrowanie to proces, w którym wybieramy określony obszar obrazu, eliminując niepożądane fragmenty i poprawiając kompozycję wizualną. Przykładowo, kadrowanie pozwala na usunięcie zbędnego tła lub uwydatnienie głównego tematu zdjęcia, co jest szczególnie istotne w fotografii portretowej lub produktowej. Warto również wspomnieć, że dobrze wykadrowane zdjęcia są zgodne z zasadą trzecich, co sprawia, że obraz staje się bardziej atrakcyjny wizualnie. Ponadto, efektywne kadrowanie wspiera także optymalizację zdjęć do publikacji online, gdzie proporcje obrazu mogą mieć znaczenie dla zachowania jakości. W kontekście standardów i dobrych praktyk w obróbce zdjęć, kadrowanie stanowi fundamentalny krok w procesie tworzenia profesjonalnych i estetycznych fotografii.

Pytanie 33

W fotografii studyjnej Beauty do modelowania światła na twarzy modelki najczęściej używa się

A. strumienicy z filtrem czerwonym
B. reflektora z soczewką Fresnela
C. czaszy beauty dish z honeycomb
D. softboxu prostokątnego 60×90 cm
Czasza beauty dish z honeycomb jest uznawana za jeden z najlepszych modyfikatorów światła w fotografii studyjnej beauty, ponieważ pozwala na bardzo precyzyjne modelowanie światła na twarzy modelki. Dzięki swojej charakterystycznej, spłaszczonej formie, beauty dish generuje miękkie, ale wyraźne cienie, co jest kluczowe w tym typie fotografii. Honeycomb, czyli siatka, która można założyć na czaszę, dodatkowo kieruje światło, ograniczając jego rozpraszanie i tworząc bardziej kontrolowane oświetlenie. To umożliwia lepsze podkreślenie rysów twarzy oraz uzyskanie efektu trójwymiarowości, co jest szczególnie ważne przy pracy z modelkami. W praktyce, używając takiego rozwiązania, możesz uzyskać bardzo atrakcyjne zdjęcia, które dobrze oddają zarówno detale makijażu, jak i naturalny blask skóry. Beauty dish z honeycomb jest więc standardem w branży, idealnie wpisującym się w potrzeby fotografów zajmujących się portretami i sesjami beauty.

Pytanie 34

Poprawę ekspozycji zdjęcia w programie Adobe Photoshop dokonuje się z użyciem

A. poziomów.
B. stempla.
C. koloru kryjącego.
D. mapy gradientu.
Wybrałeś poziomy i zdecydowanie to jest to narzędzie, które w Photoshopie najlepiej nadaje się do poprawy ekspozycji. Poziomy (Levels) pozwalają na precyzyjne sterowanie jasnością, kontrastem oraz rozkładem tonalnym zdjęcia. I to nie tylko na zasadzie rozjaśniania czy przyciemniania całości, ale można osobno wpływać na cienie, światła oraz średnie tony – co daje naprawdę spore pole do popisu. W praktyce często używa się poziomów na początku obróbki, żeby szybko naprawić niedoświetlone lub przepalone fotki. Z mojego doświadczenia, dobrze użyte poziomy potrafią uratować nawet pozornie 'spalone' zdjęcie, zwłaszcza jeśli pracujemy na pliku RAW. W branży uznaje się korektę poziomów i krzywych za podstawę workflow retuszerskiego – to taki fundament, na którym buduje się dalszą edycję. Warto też pamiętać, że poziomy pozwalają działać zarówno globalnie, jak i na wybranych kanałach kolorów, co jest nieocenione np. przy balansowaniu kolorystyki skóry czy poprawianiu kontrastu w konkretnych obszarach. Ogólnie – większość profesjonalnych fotografów i grafików poleca zacząć pracę nad ekspozycją właśnie od tego narzędzia. I szczerze – trudno się z tym nie zgodzić.

Pytanie 35

Przedstawione zdjęcie wykonano aparatem fotograficznym z obiektywem

Ilustracja do pytania
A. szerokokątnym.
B. makro.
C. rybie oko.
D. długoogniskowym.
Obiektyw szerokokątny to świetny wybór w tym przypadku! Jak widać na tym zdjęciu osiedla, ten typ obiektywu świetnie uchwyca szerokie kąty, co idealnie pasuje do przedstawionej sceny. Zwykle obiektywy te mają ogniskowe poniżej 35 mm, a dzięki nim można złapać więcej detali i kontekstu, co jest super ważne w architekturze czy fotografii miejskiej. Takie obiektywy dają też fajny efekt głębi, co sprawia, że zdjęcia są naprawdę ciekawe. Co więcej, używanie szerokokątnych obiektywów pozwala uniknąć zniekształceń, które mogą się zdarzyć przy teleobiektywach, które skupiają się na detalach z dalszej odległości. Oprócz tego, często stosuje się je w fotografii wnętrz, gdzie trzeba zmieścić jak najwięcej w kadrze. Z mojego doświadczenia, dobierając obiektyw do zdjęcia, zawsze warto pomyśleć, jaki ma być cel fotografii i co chcemy uchwycić.

Pytanie 36

Kopiując pokazany na ilustracji barwny negatyw, w miejscu barwy zielonej otrzymuje się na pozytywie odcień barwy

Ilustracja do pytania
A. niebieskozielonej.
B. purpurowej.
C. żółtej.
D. niebieskiej.
Klucz do tego pytania leży w zrozumieniu relacji barw dopełniających w systemie negatyw–pozytyw. W fotografii barwnej pracujemy najczęściej na układzie CMY (cyjan, magenta, żółty) powiązanym z RGB (czerwony, zielony, niebieski). Każda z barw ma swoją parę dopełniającą: cyjan jest dopełnieniem czerwieni, magenta – zieleni, a żółty – niebieskiego. Materiał negatywowy rejestruje nie tyle barwy „jak widzi oko”, tylko ich dopełnienia. Dlatego myślenie wprost: „na negatywie zielone, więc na pozytywie też zielone” jest typowym błędem początkujących. W rzeczywistości na negatywie zielony obszar oznacza, że w scenie był kolor o charakterze purpurowym, a po wykonaniu kopiowania na papier pozytywowy to właśnie barwa purpurowa powinna pojawić się na odbitce. Propozycja barwy żółtej wynika często z mylenia pary dopełniającej. Żółty jest dopełnieniem niebieskiego, nie zielonego. Jeśli jakiś fragment negatywu byłby intensywnie niebieski, wtedy na pozytywie mógłby przejść właśnie w tonację żółtą. Podobnie jest z odpowiedzią niebieską – niebieski jest komplementarny do żółtego, więc taka zamiana mogłaby mieć sens przy analizie obszarów żółtych, ale nie zielonych. Wreszcie sugestia niebieskozielonej to już próba „intuicyjnego” dobrania koloru podobnego, a nie dopełniającego, co z punktu widzenia procesów barwnych jest po prostu niepoprawne. W profesjonalnej praktyce – zarówno w ciemni analogowej, jak i przy cyfrowej obróbce skanów – zawsze operuje się na parach barw dopełniających. To pozwala świadomie korygować zafarby, używać filtrów korekcyjnych, ustawiać balans bieli czy krzywe kolorystyczne. Moim zdaniem dopiero gdy fotograf faktycznie zrozumie, że zielony „odwraca się” w purpurę, a nie w żółć czy niebieski, zaczyna panować nad kolorem, zamiast tylko „kręcić suwaczkami” na chybił trafił. W barwnym procesie negatyw–pozytyw nie ma miejsca na zgadywanie – tu obowiązują konkretne, dość sztywne zależności barwne i warto je mieć w głowie jak tabliczkę mnożenia.

Pytanie 37

Jakie główne zalety ma technika fotografowania w formacie RAW?

A. szybszy zapis na karcie pamięci i automatyczna korekcja perspektywy
B. mniejszy rozmiar plików i automatyczna korekcja kolorów
C. brak konieczności obróbki zdjęć i lepsze odwzorowanie kolorów
D. większa elastyczność w postprodukcji i lepsze zachowanie szczegółów
Fotografowanie w formacie RAW jest jedną z najważniejszych technik w nowoczesnej fotografii, szczególnie dla profesjonalistów. Główna zaleta tego formatu to większa elastyczność w postprodukcji. Pliki RAW przechowują znacznie więcej informacji o obrazie niż standardowe formaty, takie jak JPEG. Dzięki temu, możemy w procesie edycji znacząco zmieniać parametry, takie jak ekspozycja, balans bieli czy kontrast, bez utraty jakości zdjęcia. Na przykład, jeśli zdjęcie jest nieco niedoświetlone, można je znacznie rozjaśnić, a detale, które normalnie by się zgubiły, mogą być uratowane. Inną istotną zaletą jest lepsze zachowanie szczegółów w światłach i cieniach. Kiedy fotografujemy w RAW, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych, mamy większą szansę na uzyskanie zdjęć, które zachowują detale zarówno w jasnych, jak i ciemnych partiach. Standardy branżowe, takie jak Adobe RGB czy sRGB, również lepiej odwzorowują kolorystykę w formacie RAW, co pozwala na tworzenie bardziej realistycznych i ekspresyjnych fotografii. Umożliwia to artystom pełniejsze wyrażanie swojej wizji i kreatywności w postprodukcji.

Pytanie 38

Ilustracja przedstawia ikonę narzędzia programu Adobe Photoshop o nazwie

Ilustracja do pytania
A. punktowy pędzel korygujący.
B. pędzel historii.
C. pędzel korygujący.
D. artystyczny pędzel historii.
Ikona przedstawiona na ilustracji jest charakterystyczna dla narzędzia "pędzel historii" w programie Adobe Photoshop. To narzędzie umożliwia artystom i projektantom przywracanie wcześniejszych stanów obrazu w wybranych miejscach, co jest kluczowe w procesie edycji, zwłaszcza podczas skomplikowanych kompozycji. Pędzel historii korzysta z zapisanych punktów stanu obrazu, co pozwala na selektywne przywracanie wcześniejszych modyfikacji, eliminując potrzebę tworzenia wielu warstw. W praktyce, użytkownik może używać tego narzędzia do poprawy detali w obrazie, co jest szczególnie przydatne w retuszu fotografii. Na przykład, jeżeli podczas edycji dodamy efekt, który nie spełnia oczekiwań, możemy łatwo cofnąć go w określonych miejscach, zamiast wracać do całego obrazu. To podejście wspiera najlepsze praktyki w zakresie edycji graficznej, umożliwiając zachowanie elastyczności i kontroli nad finalnym efektem.

Pytanie 39

Które z poniższych ustawień aparatu należy zastosować do fotografii gwiazd na nocnym niebie?

A. Długi czas naświetlania, niska czułość ISO, statyw
B. Krótki czas naświetlania, wysoka czułość ISO, z ręki
C. Tryb zdjęć seryjnych, wysoka czułość ISO, z ręki
D. Średni czas naświetlania, lampa błyskowa, statyw
Do fotografii gwiazd na nocnym niebie kluczowe jest zastosowanie długiego czasu naświetlania, niskiej czułości ISO oraz statywu. Długi czas naświetlania pozwala na uchwycenie wystarczającej ilości światła, co jest niezbędne w warunkach nocnych, gdzie dostępnych jest znacznie mniej światła niż w ciągu dnia. Niska czułość ISO minimalizuje szumy, które mogą pojawić się na zdjęciach, co jest szczególnie istotne w przypadku długich ekspozycji. Przy użyciu statywu stabilizujemy aparat, co zapobiega rozmyciu obrazu, które mogłoby powstać z powodu drgań ręki. W praktyce, dobrym przykładem może być ustawienie czasu naświetlania na około 15-30 sekund, ISO na wartość 800 lub 1600 oraz użycie obiektywu szerokokątnego, aby uchwycić jak największy fragment nieba. Ponadto, warto pamiętać o zastosowaniu trybu manualnego, aby mieć pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami. W technice astrofotografii istnieje wiele standardów, które pomagają uzyskać jak najlepsze rezultaty, w tym zasada 500, która sugeruje maksymalny czas naświetlania w zależności od ogniskowej obiektywu, co również warto mieć na uwadze.

Pytanie 40

Fotografia przedstawia rodzaj kompozycji

Ilustracja do pytania
A. linia horyzontu.
B. obramowanie.
C. symetria.
D. przekątna.
Obramowanie to jeden z najbardziej skutecznych i klasycznie wykorzystywanych zabiegów kompozycyjnych w fotografii. W tym przypadku widzimy, jak architektoniczne elementy – czyli łuk oraz ściany korytarza – tworzą naturalną ramę wokół głównego motywu zdjęcia, którym jest palma na tle morza i nieba. Takie rozwiązanie pozwala przyciągnąć wzrok odbiorcy dokładnie w punkt, który chce podkreślić fotograf. Świetnie się to sprawdza na przykład podczas fotografowania krajobrazów z wykorzystaniem okien, drzwi czy nawet gałęzi drzew, co często można znaleźć w podręcznikach do nauki fotografii. Moim zdaniem, obramowanie dodaje zdjęciu głębi, daje efekt wejścia „do środka” sceny i pozwala lepiej opowiedzieć historię. Warto pamiętać, że takie kadrowanie jest polecane przez większość profesjonalnych fotografów jako sposób na urozmaicenie kompozycji, szczególnie w fotografii miejskiej czy portretowej. W praktyce obramowanie pomaga też eliminować niepotrzebne elementy z kadru, skupiając uwagę widza dokładnie tam, gdzie zamierza autor zdjęcia. Dobrze jest eksperymentować z różnymi rodzajami naturalnych ramek – od architektury po elementy przyrody – bo każda może wywołać trochę inne wrażenie na odbiorcy. Z mojego doświadczenia, to niesamowicie uniwersalny sposób na poprawienie jakości i czytelności przekazu wizualnego.