Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 21 lutego 2026 20:42
  • Data zakończenia: 21 lutego 2026 20:57

Egzamin zdany!

Wynik: 33/40 punktów (82,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Dzieło, w którym wyraźnie przeważają jasne tonacje, zostało stworzone w technice

A. izohelii
B. niskiego klucza
C. pseudosolaryzacji
D. wysokiego klucza
Odpowiedź 'wysokiego klucza' jest poprawna, ponieważ odnosi się do techniki, w której dominują jasne tony i światło. Wysoki klucz charakteryzuje się jasnym oświetleniem oraz minimalną ilością cieni, co sprawia, że obraz staje się lekki i eteryczny. Technika ta jest często wykorzystywana w portretach, reklamach oraz w sztuce, aby przekazać wrażenie radości, świeżości lub delikatności. Przykładem może być fotografia mody, gdzie jasne tła i odbicie światła nadają modelkom subtelny i elegancki wygląd. W praktyce, artyści i fotografowie stosują różnorodne źródła światła, takie jak softboxy czy reflektory, aby uzyskać pożądany efekt wizualny. Wysoki klucz znajduje również zastosowanie w malarstwie, gdzie twórcy używają jasnych kolorów i technik mieszania, aby stworzyć harmonijne i optymistyczne kompozycje. Zrozumienie tej techniki jest kluczowe dla profesjonalistów w dziedzinie sztuki wizualnej, ponieważ pozwala na świadome kreowanie atmosfery i emocji w dziełach.

Pytanie 2

Na zdjęciu testowym stwierdzono, że zabrudzenia matrycy widoczne są w prawym górnym rogu jej obrazu. Podczas czyszczenia matrycy zabrudzenia należy usunąć z jej rogu

A. lewego górnego.
B. prawego dolnego.
C. lewego dolnego.
D. prawego górnego.
To pytanie świetnie obrazuje, jak bardzo istotna jest znajomość działania odbicia obrazu w systemach optycznych aparatów fotograficznych. Wybrana odpowiedź, czyli lewy dolny róg matrycy, to efekt działania układu projekcyjnego – obraz powstający na matrycy jest zawsze odwrócony względem tego, co widzimy przez wizjer czy na zdjęciu testowym. Z praktyki wynika, że jeśli zabrudzenie widać w prawym górnym rogu na fotografii, to fizycznie znajduje się ono po przeciwnej stronie matrycy, czyli właśnie w lewym dolnym rogu. To jest jedna z tych rzeczy, które potrafią zaskoczyć nawet osoby z doświadczeniem, bo odruchowo chce się czyścić ten róg, który odpowiada położeniu plamy na zdjęciu. Branżowe standardy, szczególnie instrukcje producentów aparatów i serwisów, zawsze podkreślają: przy czyszczeniu należy uwzględnić to odwrócenie obrazu. Moim zdaniem każda osoba zajmująca się serwisem czy konserwacją sprzętu fotograficznego powinna mieć to „w palcach”, bo oszczędza to mnóstwo czasu i nerwów. Dodatkowo, taką wiedzę wykorzystuje się nie tylko przy czyszczeniu matryc, ale też np. podczas kalibracji czy wykrywania martwych pikseli – zawsze musimy się orientować, gdzie fizycznie szukać problemu. Warto też pamiętać, że niektóre nowoczesne aparaty mają funkcję mapowania zabrudzeń, ale zasada odwrócenia obrazu na matrycy pozostaje niezmienna praktycznie we wszystkich konstrukcjach.

Pytanie 3

W profesjonalnym procesie modelowania 3D na podstawie fotografii metoda Structure from Motion (SfM) wykorzystuje

A. specjalny system oświetlenia strukturalnego z projektorem wzorów
B. serię zdjęć wykonanych z różnych punktów widzenia do rekonstrukcji geometrii obiektu
C. technologię skanowania laserowego połączoną z fotografią
D. technikę fotografowania z ruchomym źródłem światła
Metoda Structure from Motion (SfM) to technika wykorzystywana w modelowaniu 3D, która opiera się na analizie serii zdjęć wykonanych z różnych punktów widzenia. Poprzez odpowiednią rekonstrukcję geometrii obiektu możliwe jest uzyskanie trójwymiarowego modelu, który wiernie odwzorowuje detale i kształty. W praktyce, wykorzystuje się SfM w różnych dziedzinach, takich jak architektura, archeologia, czy grafika komputerowa. Na przykład, w architekturze można wykonać model 3D budynku, fotografując go z różnych kątów, a następnie przetwarzając zdjęcia za pomocą oprogramowania SfM, co pozwala na dokładny wgląd w strukturę budowli. Ważnym aspektem SfM jest to, że nie wymaga specjalistycznego sprzętu, wystarczą standardowe aparaty fotograficzne. Zastosowanie tej metody zwiększa efektywność procesu tworzenia modeli 3D i pozwala na szybsze uzyskiwanie wyników.

Pytanie 4

Który z poniższych elementów wpływa na balans bieli w fotografii cyfrowej?

A. Czułość ISO
B. Przysłona
C. Czas naświetlania
D. Oświetlenie
W fotografii cyfrowej istnieją różne błędne przekonania dotyczące parametrów wpływających na balans bieli. Czas naświetlania, choć kluczowy dla ilości światła, nie wpływa na jego kolorystykę. Można by myśleć, że dłuższy czas naświetlania może zmienić sposób, w jaki kolory są rejestrowane, ale tak nie jest. To parametr związany z ekspozycją, nie z balansem bieli. Przysłona, podobnie jak czas naświetlania, wpływa na ilość światła docierającego do matrycy aparatu, ale nie zmienia charakterystyki barwowej światła. Jej główną rolą jest kontrola głębi ostrości i ilości światła, co nie ma bezpośredniego wpływu na kolorystykę zdjęcia. Czułość ISO, odpowiedzialna za wzmocnienie sygnału świetlnego rejestrowanego przez matrycę, również nie wpływa na kolorystykę światła. Zwiększenie ISO może prowadzić do większej ilości szumów na zdjęciu, co nie odnosi się do zmiany koloru światła. Wypływają stąd nieporozumienia, ponieważ czasem zwiększona czułość ISO może wpływać na percepcję kolorów przez ich degradację, jednak nie jest to równoznaczne z wpływem na balans bieli. Wszystkie te parametry są istotne dla ekspozycji i jakości zdjęcia, ale to oświetlenie jest kluczowe dla właściwego ustawienia balansu bieli.

Pytanie 5

Światło, które pada, jest mierzone za pomocą światłomierza z czujnikiem

A. bez dyfuzora, zwróconym w stronę aparatu
B. z dyfuzorem, skierowanym w stronę obiektu fotografowanego
C. bez dyfuzora, skierowanym w stronę źródła światła
D. z dyfuzorem, skierowanym w stronę aparatu
Niepoprawne odpowiedzi opierają się na błędnych założeniach dotyczących funkcji dyfuzora i kierunku pomiaru. Odpowiedzi, które sugerują pomiar bez dyfuzora, nieodpowiednio skoncentrowane na obiekcie lub źródle światła, prowadzą do nieadekwatnych wyników pomiarów. Pomiar światła bez dyfuzora, skierowany w stronę aparatu, nie uwzględnia rozproszenia światła, co może skutkować zafałszowaniem wartości ekspozycji, zwłaszcza w trudnych warunkach oświetleniowych. Z kolei skierowanie światłomierza bez dyfuzora w stronę źródła światła może prowadzić do nadmiernego pomiaru intensywności światła, co w efekcie skutkuje niedocenieniem rzeczywistego oświetlenia obiektu. W kontekście pomiarów światła, kluczowe jest stosowanie dyfuzora, który neutralizuje lokalne różnice w intensywności światła oraz umożliwia uzyskanie średniej wartości oświetlenia, co jest zgodne z dobrą praktyką w fotografii. Dobrze jest pamiętać, że błędne pomiary mogą prowadzić do niewłaściwych ustawień aparatu, co ma poważny wpływ na jakość zdjęć. Prawidłowe techniki pomiaru światła powinny być oparte na solidnych zasadach oraz standardach branżowych, które gwarantują, że fotografia oddaje rzeczywistość w sposób najbardziej autentyczny.

Pytanie 6

W fotografii krajobrazowej, gdy zakres tonalny rejestrowanej sceny przewyższa możliwości sensora aparatu (nie jest możliwe jednoczesne uchwycenie w sposób poprawny jasnego nieba oraz ciemnego krajobrazu poniżej linii horyzontu), wskazane jest użycie filtru

A. korekcyjnego niebieskozielonego
B. połówkowego szarego
C. połówkowego niebieskiego
D. polaryzacyjnego
Filtr połówkowy szary jest narzędziem niezwykle ważnym w fotografii krajobrazowej, zwłaszcza w sytuacjach, gdy występuje znaczna różnica w jasności między niebem a ziemią. Działa on na zasadzie stopniowego przyciemnienia, co pozwala na równomierne zarejestrowanie zarówno jasnych, jak i ciemnych obszarów zdjęcia. Dzięki zastosowaniu filtra połówkowego szarego, można skutecznie zredukować prześwietlenie jasnego nieba, co z kolei pozwala na uchwycenie detali w ciemniejszych częściach krajobrazu. W praktyce, dla fotografów, którzy chcą uchwycić panoramę górską w zachodzącym słońcu, filtr ten umożliwia zbalansowanie tonalne zdjęcia, co skutkuje lepszymi, bardziej zrównoważonymi obrazami. Dodatkowo, użycie takiego filtra jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży, które zalecają jego stosowanie w trudnych warunkach oświetleniowych, aby uzyskać zdjęcia o wyższej jakości i bardziej naturalnych kolorach.

Pytanie 7

Aby odtworzyć obraz przeznaczony do dużych powiększeń, należy użyć czarno-białego materiału negatywowego o czułości

A. 200 ISO
B. 400 ISO
C. 100 ISO
D. 25 ISO
Wybór materiału negatywowego o wyższej czułości, takiego jak 100 ISO, 200 ISO czy 400 ISO, wiąże się z kilkoma istotnymi ograniczeniami, które wpływają na jakość obrazu. Filmy o wyższej czułości są bardziej wrażliwe na światło, co prowadzi do większego ziarna. W praktyce oznacza to, że przy dużych powiększeniach, szczegóły mogą być mniej wyraźne, a obraz może być narażony na szumy, które zniekształcają odwzorowanie rzeczywistości. W kontekście technik reprodukcji obrazów, jak skanowanie czy drukowanie, wysoka czułość jest niekorzystna, gdyż może prowadzić do utraty istotnych detali oraz wprowadzać artefakty, które są szczególnie widoczne przy przybliżeniu. Ponadto, w fotografii artystycznej czy dokumentacyjnej, istotne jest zachowanie dynamiki tonalnej, co jest łatwiejsze do osiągnięcia przy niższej czułości. Producenci materiałów fotograficznych, tacy jak Kodak czy Fujifilm, zalecają stosowanie niskoczułych filmów w sytuacjach, gdy priorytetem jest jakość obrazu oraz szczegółowość. Wybierając film o zbyt wysokiej czułości, można nieświadomie skompromitować jakość końcowego obrazu, co jest wynikiem niepełnego zrozumienia technicznych właściwości materiałów negatywowych.

Pytanie 8

Uzyskanie na zdjęciu efektu "zamrożenia ruchu” szybko jadącego samochodu wymaga ustawienia czasu naświetlania na wartość

A. 1/15 s
B. 1/30 s
C. 1/500 s
D. 1/80 s
Ustawienie czasu naświetlania na 1/500 sekundy to moim zdaniem absolutna podstawa, jeśli chcesz naprawdę zamrozić szybki ruch, taki jak pędzący samochód. To już taka wartość, którą polecają praktycznie wszyscy profesjonaliści zajmujący się fotografią sportową czy reportażową. Krótki czas naświetlania sprawia, że matryca rejestruje tylko ułamek sekundy – dokładnie tyle, ile trzeba, żeby nawet bardzo dynamiczny obiekt był ostry, bez rozmycia. Przykładowo, na torze wyścigowym albo nawet na zwykłej ulicy w ruchu miejskim – 1/500 s to taki kompromis, który daje poczucie „zatrzymania chwili”, a jednocześnie nie wymaga aż takich ekstremalnych ustawień ISO lub superjasnego światła. W praktyce, jeśli masz do czynienia z jeszcze szybszym pojazdem albo bardzo dynamiczną sceną, niektórzy idą nawet na 1/1000 czy 1/2000 sekundy, ale 1/500 s to już naprawdę standard na dobry początek. I warto wiedzieć, że w fotografii ruchu nie tylko czas jest ważny – trzeba też przemyśleć ustawienie ostrości, no i dobrać odpowiednią czułość ISO, żeby zdjęcie nie wyszło za ciemne. Często początkujący fotografowie boją się używać krótkich czasów naświetlania w obawie przed „przepaleniem” lub niedoświetleniem, ale z mojego doświadczenia, w plenerze lepiej ciut podnieść ISO niż psuć ostrość przez rozmazanie. Branżowe zalecenia są jednoznaczne: do zamrożenia szybkiego ruchu – krótkie czasy, minimum 1/500 s, a lepiej nawet krócej, szczególnie przy słabym świetle czy bardzo szybkich obiektach.

Pytanie 9

Prawidłową ekspozycję uzyskano przy jednokrotnym błysku lampy i liczbie przysłony 5,6. Ile razy należy wyzwolić lampę błyskową by uzyskać poprawne naświetlenie przy liczbie przysłony 16?

A. 8 razy.
B. 16 razy.
C. 4 razy.
D. 2 razy.
Poprawnie powiązałeś zmianę przysłony z ilością światła z lampy. Przy liczbie przysłony f/5,6 uzyskano prawidłową ekspozycję przy jednym błysku. Przejście z f/5,6 na f/16 oznacza domknięcie przysłony o trzy pełne działki (5,6 → 8 → 11 → 16). Każda pełna działka przysłony zmniejsza ilość światła o połowę, czyli przy f/16 do matrycy lub filmu dociera 2³ = 8 razy mniej światła niż przy f/5,6. Skoro jeden błysk dawał poprawne naświetlenie przy f/5,6, to żeby zrekompensować trzykrotne „przykręcenie” przysłony, trzeba dostarczyć 8 razy więcej światła z lampy, czyli wyzwolić ją 8 razy. To jest dokładnie ta sama logika, jak przy klasycznej zależności EV w ekspozycji: każda zmiana o 1 EV to podwojenie lub o połowę ilości światła. W praktyce takie rozwiązanie stosuje się np. przy fotografii produktowej czy makrofotografii w studiu, gdy masz stałe ustawienia ISO i czasu, a chcesz zwiększyć głębię ostrości przez domknięcie przysłony, ale moc pojedynczego błysku lampy jest za mała. Wtedy zamiast podnosić ISO (co może pogorszyć jakość obrazu) albo wydłużać czas naświetlania ponad czas synchronizacji, wykonuje się serię błysków z tej samej pozycji lampy, sumując ich energię. Z mojego doświadczenia w pracy z lampami studyjnymi dużo wygodniej jest myśleć właśnie w działkach przysłony i EV: każde dwukrotne zwiększenie energii błysku kompensuje jedną działkę przysłony. Tutaj po prostu odwracasz problem – skoro przymknąłeś przysłonę o trzy działki, to potrzebujesz o trzy działki więcej światła, czyli 8-krotnie większej energii błysku, co realizujesz przez 8 wyzwoleń lampy przy tych samych ustawieniach.

Pytanie 10

W aparatach cyfrowych symbol „A (Av)” oznacza

A. tryb manualny.
B. automatykę programową.
C. automatykę z preselekcją czasu.
D. automatykę z preselekcją przysłony.
Symbol „A (Av)” w aparatach cyfrowych to tzw. automatyka z preselekcją przysłony, znana też jako „Aperture Priority”. W praktyce oznacza to, że fotograf sam ustala wartość przysłony (czyli inaczej – otworu obiektywu), a aparat automatycznie dobiera do niej odpowiedni czas naświetlania. To bardzo popularny tryb wśród osób, które chcą mieć kontrolę nad głębią ostrości na zdjęciu – na przykład, gdy chcesz rozmyć tło w portrecie, wybierasz niską wartość przysłony, a aparat martwi się całą resztą. Moim zdaniem to taki złoty środek pomiędzy pełnym automatem a trybem manualnym. W branży fotograficznej to jeden z najczęściej używanych trybów półautomatycznych, zwłaszcza podczas pracy w zmiennych warunkach oświetleniowych. Warto pamiętać, że oznaczenie „Av” (Aperture Value) funkcjonuje w aparatach Canon, natomiast „A” (Aperture) jest typowe dla Nikona i Sony. Korzystanie z preselekcji przysłony pozwala na kreatywne podejście do zdjęć, szczególnie przy pracy z jasnymi obiektywami – łatwo wtedy osiągnąć efekt bokeh albo odwrotnie, uzyskać ostrość na całej scenie przy zdjęciach krajobrazowych. Uważam, że każdy, kto chce zrozumieć kontrolę nad światłem i plastycznością zdjęcia, powinien regularnie korzystać z tego trybu i eksperymentować z różnymi ustawieniami.

Pytanie 11

Na podstawie cienia widocznego na fotografii można przypuszczać, że zdjęcie było wykonane

Ilustracja do pytania
A. po południu.
B. wieczorem.
C. bladym świtem.
D. w pochmurny dzień.
Odpowiedź 'po południu' jest jak najbardziej trafna. Zauważ, że cień na zdjęciu jest długi i wskazuje w konkretnym kierunku. To oznacza, że słońce nie jest jeszcze na samej górze, bo wtedy cienie są krótsze. W późnym popołudniu cienie są bardziej wydłużone, a światło jest jasne i ładne, co dokładnie widać na tej fotce. Te obserwacje są naprawdę istotne w naukach przyrodniczych, zwłaszcza w meteorologii i astronomii, bo analiza cieni może pomóc określić porę dnia. Z mojego doświadczenia, umiejętność widzenia, gdzie jest słońce, przydaje się też w architekturze przy projektowaniu przestrzeni, bo naturalne światło wpływa na atmosferę. No i w fotografii to jest kluczowe, żeby uzyskać odpowiednie efekty wizualne.

Pytanie 12

Który obiektyw ma długość ogniskowej zbliżoną do przekątnej matrycy formatu 36 x 24 mm i kąt widzenia, zbliżony do kąta widzenia ludzkiego oka?

A. Szerokokątny.
B. Długoogniskowy.
C. Standardowy.
D. Wąskokątny.
Obiektyw standardowy to taki, którego ogniskowa jest bardzo zbliżona do długości przekątnej matrycy, czyli w przypadku pełnej klatki (format 36 x 24 mm) – mniej więcej 43 mm. Najczęściej jednak przyjmuje się za standard obiektyw 50 mm, bo jest najpopularniejszy i łatwo dostępny. Co ciekawe, właśnie taki zakres ogniskowej daje naturalną perspektywę, bez przesadnego spłaszczania czy rozciągania obrazu, dlatego sporo osób uważa, że zdjęcia wykonane obiektywem standardowym najbardziej przypominają to, jak widzi ludzkie oko. Moim zdaniem, jeśli ktoś zaczyna przygodę z fotografią, to właśnie „pięćdziesiątka” powinna być pierwszym wyborem, bo pozwala nauczyć się patrzeć na świat kadrami, które wyglądają naprawdę naturalnie. W branży przyjęło się, że obiektywy standardowe świetnie się sprawdzają do portretów, reportażu czy fotografii ulicznej. Dodatkowo, mają zwykle dużą jasność (np. f/1.8 czy f/1.4), więc łatwiej uzyskać miękkie rozmycie tła i pracować przy słabym świetle. Niektórzy twierdzą, że na takich szkłach najlepiej rozwija się wyczucie kompozycji – trzeba „chodzić z nogami”, a nie polegać na zoomie. Osobiście uważam, że zrozumienie, jak działa obiektyw standardowy, to solidna podstawa do dalszej nauki fotografii i lepszego panowania nad perspektywą.

Pytanie 13

W trybie priorytetu przysłony (A/Av) fotograf ustawia

A. wartość przysłony, a aparat dobiera czas naświetlania
B. czas naświetlania, a aparat dobiera wartość przysłony
C. czułość ISO, a aparat dobiera czas naświetlania i przysłonę
D. balans bieli, a aparat dobiera pozostałe parametry ekspozycji
W trybie priorytetu przysłony (A/Av) fotograf ma pełną kontrolę nad wartością przysłony, co pozwala mu na decydowanie o głębi ostrości w kadrze. Ustawiając przysłonę, fotograf wpływa na ilość światła wpadającego do aparatu oraz na to, jak bardzo tło będzie rozmyte lub ostre. Im mniejsza wartość przysłony (np. f/1.8), tym większa ilość światła wpada do obiektywu, a także mniejsza głębia ostrości, co jest idealne do portretów, gdzie chcemy, aby tło było rozmyte. Z kolei przy większej wartości przysłony (np. f/16) uzyskujemy większą głębię ostrości, co jest przydatne w fotografii krajobrazowej, gdzie chcemy, aby wszystko od pierwszego planu po horyzont było ostre. Warto również dodać, że aparat automatycznie dobiera czas naświetlania, aby zrównoważyć ekspozycję, co stanowi wygodę dla fotografa, który może skupić się na artystycznych aspektach fotografii. To podejście jest zgodne z dobrymi praktykami i standardami w fotografii, pozwalając na twórcze wyrażenie wizji bez zbędnej komplikacji związanej z ręcznym ustalaniem wszystkich parametrów.

Pytanie 14

W celu uniknięcia na zdjęciu efektu poruszenia należy podczas rejestracji obrazu przy długim czasie ekspozycji użyć

A. lampy błyskowej.
B. konwertera.
C. statywu z głowicą.
D. adaptera.
Statyw z głowicą to naprawdę podstawowe i nieocenione narzędzie w fotografii, zwłaszcza kiedy planujemy wykonywać zdjęcia przy długim czasie naświetlania. Chodzi o to, że im dłużej migawka pozostaje otwarta, tym większa szansa, że nawet najmniejsze drgnięcie aparatu spowoduje rozmycie zdjęcia. To jest dosłownie fizyka – nawet lekkie tąpnięcie ręki może zrujnować cały kadr. Statyw zapewnia pełną stabilizację sprzętu, a głowica pozwala na precyzyjne ustawienie pozycji aparatu w dowolnej osi, więc możesz dokładnie skomponować kadr i mieć pewność, że nic się nie przesunie. Bez statywu trudno wyobrazić sobie nocne fotografowanie, zdjęcia krajobrazów o świcie czy robienie zdjęć długą ogniskową, gdzie każdy ruch jest wyolbrzymiany. Sam wielokrotnie przekonałem się, że nawet z najdroższymi obiektywami ze stabilizacją nie uzyska się takiej pewności jak z solidnym statywem. Jest to zgodne z praktykami branżowymi – każdy profesjonalny fotograf krajobrazowy czy architektury używa statywu jako standardu przy dłuższych ekspozycjach. Zresztą nawet w fotografii produktowej, gdy światła jest mało, statyw to podstawa. Warto pamiętać, że oprócz samego statywu kluczowa jest też porządna głowica: kulowa daje dużą swobodę, panoramiczna ułatwia fotografowanie pejzaży. To sprzęt, w który naprawdę opłaca się zainwestować.

Pytanie 15

Pomiar intensywności światła wykonuje się za pomocą światłomierza ustawionego przed fotografowanym obiektem, skierowanym w stronę

A. modela
B. tła
C. źródła światła
D. aparatu
Błędne odpowiedzi na to pytanie często wynikają z nieporozumienia dotyczącego roli światłomierza i kierunku, w którym powinno się go umieszczać. Umieszczanie światłomierza skierowanego w stronę modela może prowadzić do nieprawidłowych pomiarów, ponieważ nie uwzględnia ono, jak światło wpływa na rejestrację przez aparat. Z kolei ukierunkowanie światłomierza na tło sprawia, że pomiar nie odzwierciedla rzeczywistych warunków oświetleniowych, które będą miały miejsce w kadrze. Taki sposób pomiaru może prowadzić do nienaturalnych efektów świetlnych na zdjęciach, a w rezultacie do niewłaściwej ekspozycji. Skierowanie światłomierza w stronę źródła światła również jest nieodpowiednie, ponieważ pomiar ten nie uwzględni, jak światło rzeczywiście oświetla fotografowany obiekt. Pomijanie kierunku do aparatu podczas pomiarów może skutkować błędnym oszacowaniem ilości światła, które dostaje się do sensora. Najlepszą praktyką w pomiarze światła jest uwzględnienie rzeczywistego ustawienia aparatu i obiektu, aby zapewnić, że pomiar odzwierciedla rzeczywiste warunki oświetleniowe, co jest kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości zdjęć. Są to elementarne błędy, które mogą zostać łatwo uniknięte poprzez stosowanie odpowiednich technik pomiarowych oraz zrozumienie zasad działania światłomierzy.

Pytanie 16

Rejestrację obrazów w technologii HDR należy wykonać, gdy

A. zakres tonalny fotografowanej sceny przewyższa zakres tonalny przenoszony przez matrycę
B. konieczne jest wykorzystanie bracketingu głębi ostrości
C. zakres tonalny fotografowanej sceny jest mniejszy od zakresu tonalnego przenoszonego przez matrycę
D. konieczne jest zastosowanie formatu RAW przy zdjęciach
Rejestracja obrazów w technice HDR (High Dynamic Range) jest kluczowa w sytuacjach, gdy rozpiętość tonalna fotografowanej sceny przewyższa możliwości matrycy aparatu. Matryce cyfrowe mają ograniczoną rozpiętość tonalną, co oznacza, że mogą uchwycić tylko określony zakres jasności. Technika HDR polega na wykonaniu kilku zdjęć tej samej sceny z różnymi ustawieniami ekspozycji, co pozwala na uchwycenie zarówno najciemniejszych, jak i najjaśniejszych szczegółów. Przykładowo, w sceneriach z silnym kontrastem, takich jak zachody słońca czy wnętrza z jasnymi oknami, standardowe zdjęcie może stracić detale w cieniach lub prześwietlić jasne obszary. Przy użyciu HDR można połączyć te ujęcia w jedno zdjęcie, które wyeksponuje szczegóły w całym zakresie tonalnym. Standardem w fotografii HDR jest stosowanie formatu RAW, który oferuje większą elastyczność w postprodukcji, jednak kluczowym aspektem jest zawsze odpowiedni dobór wartości ekspozycji.

Pytanie 17

Wskaż elementy dodatkowe do lamp studyjnych, które nie są przeznaczone do rozpraszania światła?

A. Soft Box
B. Strumiennica
C. Plaster miodu
D. Parasol
Strumiennica to akcesorium, które skupia światło, zamiast je rozpraszać. Jej konstrukcja umożliwia skierowanie promieni świetlnych w określonym kierunku, co pozwala na uzyskanie intensywnego i precyzyjnego oświetlenia. W praktyce strumiennice są często wykorzystywane w studiach fotograficznych oraz podczas produkcji filmowej, gdzie kluczowe jest kontrolowanie źródła światła. Dzięki nim można uzyskać efekty takie jak mocne podkreślenie detali lub stworzenie głębokiego cienia, co jest ważne przy pracy nad kompozycją obrazu. Warto zauważyć, że stosowanie strumiennic jest zgodne z zasadami dobrego oświetlenia, ponieważ pozwala na efektywne wykorzystanie energii świetlnej oraz osiągnięcie zamierzonych efektów artystycznych. W kontekście standardów branżowych, strumiennice często znajdują się w zestawach profesjonalnych lamp studyjnych, co świadczy o ich dużym znaczeniu w pracy z oświetleniem.

Pytanie 18

W przypadku, gdy podczas obróbki chemicznej C-41 naświetlony klasyczny czarno-biały materiał negatywowy zostanie przetworzony, jaki będzie rezultat negatywu?

A. czarny
B. niebieski
C. przezroczysty
D. zadymiony
Odpowiedź "przezroczysty" jest prawidłowa, ponieważ w procesie wywoływania materiału negatywowego czarno-białego w systemie C-41, który jest przeznaczony głównie dla materiałów kolorowych, chemikalia działają na zasadzie redukcji. Klasyczne negatywy czarno-białe zawierają emulsję, która reaguje na światło, tworząc obrazy o różnych odcieniach szarości. Gdy taki materiał zostanie poddany nieodpowiednim chemikaliom, w wyniku wywołania zachodzi proces, który nie tworzy tradycyjnego negatywu w formacie czarno-białym, a raczej negatyw przezroczysty z minimalnymi śladami wywołania. W praktyce oznacza to, że będziemy mieli do czynienia z przezroczystym filmem, gdzie zapisane obrazy będą widoczne jako subtelne różnice w przezroczystości. Taki efekt można wykorzystać w różnych technikach artystycznych, w tym w fotomontażach czy w eksperymentalnej fotografii. W kontekście standardów branżowych, ważne jest, aby zrozumieć, jak różne procesy chemiczne wpływają na różne typy materiałów fotograficznych, co może być kluczowe przy wyborze odpowiednich metod obróbki.

Pytanie 19

W celu wydrukowania fotografii przeznaczonych do celów wystawowych należy wybrać papier fotograficzny o gramaturze

A. 100-150g/m²
B. 70-90g/m²
C. 80-110g/m²
D. 200-350g/m²
Papier fotograficzny o gramaturze 200-350g/m² to absolutna podstawa, jeśli zależy Ci na naprawdę profesjonalnym efekcie podczas drukowania zdjęć przeznaczonych na wystawy. Takie papiery są wyraźnie grubsze i sztywniejsze, przez co wydruki są bardziej odporne na zginanie, falowanie czy nawet przypadkowe uszkodzenia podczas transportu i ekspozycji. No i wyglądają po prostu dostojniej – matowy, półbłyszczący czy błyszczący papier o wysokiej gramaturze potrafi wydobyć głębię kolorów i detali, której nie uzyskasz na cienkim papierze. Z mojego doświadczenia, galerie i konkursy fotograficzne wręcz wymagają takiej jakości, a niektórzy organizatorzy nawet precyzują minimalną gramaturę w regulaminie. Branżowe standardy mówią jasno – poniżej 200g/m² nie ma szans na uzyskanie tego ekskluzywnego efektu. Co ciekawe, na papierach o wyższej gramaturze zdjęcia mniej się wyginają pod własnym ciężarem, a przy odpowiednim przechowywaniu nie łapią tzw. efektu „falowania”. Warto też wiedzieć, że gruby papier znacznie lepiej współpracuje z pigmentowymi tuszami i zaawansowanymi drukarkami fotograficznymi, co minimalizuje ryzyko przebijania czy rozmazywania się druku. Moim zdaniem, jeśli ktoś naprawdę dba o swoją prezentację i chce, by zdjęcia zapadły w pamięć odwiedzającym wystawy, inwestycja w papier 200-350g/m² jest nie tylko uzasadniona, ale wręcz niezbędna.

Pytanie 20

Do prawidłowego pomiaru temperatury barwowej źródeł światła służy

A. eksponometr
B. spektrofotometr
C. światłomierz punktowy
D. densytometr
Pomiar temperatury barwowej źródeł światła jest kluczowy w wielu dziedzinach, w tym w fotografii, projektowaniu oświetlenia i telewizji. Spektrofotometr jest narzędziem, które pozwala na dokładny pomiar widma światła, co jest niezbędne do określenia jego temperatury barwowej. Umożliwia on analizowanie, które długości fal są emitowane przez źródło światła, co jest podstawą do obliczenia temperatury barwowej w kelwinach. Przykładem zastosowania spektrofotometru może być analiza źródeł światła w studiach filmowych, gdzie precyzyjne odwzorowanie kolorów jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych efektów wizualnych. W branży oświetleniowej spektrofotometry są wykorzystywane do oceny jakości światła, co pozwala projektantom na dobór odpowiednich źródeł światła, które spełniają określone standardy, takie jak normy ANSI/IES. Dodatkowo, stosowanie spektrofotometrów pozwala na kontrolę procesów produkcji oświetlenia, co przekłada się na lepszą jakość finalnego produktu.

Pytanie 21

Przy ustawieniu czułości matrycy na ISO 100/21° określono poprawne parametry ekspozycji: czas naświetlania 1/30 s oraz przysłonę 16. Jaką wartość czułości matrycy należy ustawić, aby po czterokrotnym skróceniu czasu naświetlania uzyskać tę samą ekspozycję bez zmiany przysłony?

A. ISO 400/27°
B. ISO 800/30°
C. ISO 50/18°
D. ISO 200/24°
Odpowiedź ISO 400/27° jest prawidłowa, ponieważ przy czułości matrycy ISO 100/21° i czasie naświetlania 1/30s, mamy do czynienia z określoną ilością światła padającego na matrycę. Skracając czas naświetlania czterokrotnie do 1/120s, zredukowaliśmy ilość światła, które dociera do matrycy, co wymaga zwiększenia czułości, aby utrzymać tę samą eksponowaną wartość. Aby uzyskać tę samą ekspozycję, musimy podnieść czułość matrycy o dwa przysłony (czyli dwukrotnie każda przysłona odpowiada za podwojenie lub zmniejszenie ilości światła). Zmiana ISO z 100 na 400 oznacza wzrost o dwa przysłony. W praktyce, przy pracy z aparatem, ważne jest, aby rozumieć, jak czułość ISO wpływa na jakość zdjęć, szczególnie w słabym oświetleniu oraz jak zmiana wartości ISO wpływa na szumy na zdjęciach. ISO 400 jest standardowym ustawieniem w wielu sytuacjach, co czyni je bardzo użytecznym w fotografii ogólnej oraz w sytuacjach, gdzie wymagana jest większa dynamika

Pytanie 22

Pomiaru światła padającego dokonuje się światłomierzem umieszczonym przed fotografowanym obiektem skierowanym w stronę

A. tła.
B. źródła światła.
C. modela.
D. aparatu.
W praktyce fotograficznej bardzo łatwo popełnić błąd przy wyborze kierunku, w którym mierzymy światło za pomocą światłomierza. Niektórzy myślą, że pomiar powinien być skierowany w stronę tła lub nawet źródła światła, tłumacząc to chęcią uchwycenia „całego światła wpadającego na scenę”. To jest jednak mylne podejście, bo światłomierz do światła padającego z założenia mierzy to, co dociera do obiektu – nie to, co jest za nim ani nie to, co emituje samo źródło światła. Kierując światłomierz w stronę tła, można łatwo zafałszować wynik – tło bywa często jaśniejsze lub ciemniejsze niż scena, a taki pomiar nie oddaje warunków, w jakich będzie fotografowany główny obiekt. Z kolei skierowanie światłomierza bezpośrednio w stronę źródła światła może prowadzić do znacznego prześwietlenia lub niedoświetlenia, bo nie uwzględniamy wtedy światła odbitego, a to ono często decyduje o ostatecznej ekspozycji. Pomiar skierowany na modela mógłby mieć sens w pomiarze odbitym, ale nie przy światłomierzu do światła padającego – tu liczy się to, jak światło dociera do „punktu obserwacji”, czyli aparatu. Częstym błędem jest też zakładanie, że skoro światłomierz ma być blisko modela, to naturalnie powinno się go kierować na modela – to nieprawda. Branżowa praktyka oraz zalecenia producentów światłomierzy jasno podkreślają, że aby uzyskać prawidłowy pomiar światła padającego, trzeba ustawić światłomierz przed obiektem i skierować go w stronę aparatu, bo tylko wtedy uzyskamy ekspozycję odpowiadającą temu, co faktycznie zarejestruje matryca lub film. Najlepsi fotografowie zawsze trzymają się tej metody, bo pozwala ona uniknąć niespodzianek związanych z różnicami w odbijalności materiałów i światła zastanego.

Pytanie 23

Przy wykonywaniu zdjęć pod słońce najczęstszym problemem jest

A. powstanie flary i zmniejszenie kontrastu
B. zwiększenie nasycenia kolorów
C. podwyższenie temperatury barwowej
D. zwiększenie głębi ostrości
Przy wykonywaniu zdjęć pod słońce, powstawanie flary i zmniejszenie kontrastu jest rzeczywiście najczęściej występującym problemem. Flara powstaje, gdy silne światło słoneczne pada na obiektyw aparatu, co prowadzi do niepożądanych efektów świetlnych, mogących zakłócać ostrość i klarowność zdjęcia. To zjawisko jest szczególnie widoczne w przypadku zdjęć robionych w trudnych warunkach oświetleniowych, gdzie kontrast pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami jest znaczny. Aby zminimalizować ten efekt, warto korzystać z osłon przeciwsłonecznych lub fotografować pod kątem, który ogranicza bezpośrednie padające światło na obiektyw. Dobrze również eksperymentować z ustawieniami aparatu, takimi jak zmniejszenie przysłony, co może pomóc w uzyskaniu lepszego kontrastu. Zastosowanie filtrów polaryzacyjnych również sprawdzi się w eliminowaniu flar i poprawie kolorów. Wiedza o tych technikach pomoże w uzyskaniu lepszych efektów w fotografii plenerowej.

Pytanie 24

Fotografia przedstawia rodzaj kompozycji

Ilustracja do pytania
A. symetria.
B. linia horyzontu.
C. obramowanie.
D. przekątna.
Obramowanie to naprawdę ważny element w fotografii. Dzięki niemu możemy pięknie umieścić główny temat w otoczeniu. W tej konkretnej fotografii widzimy łukowate przejście, które działa jak naturalna rama – świetnie podkreśla to, co dzieje się dookoła. Tego typu technika potrafi dodać głębi zdjęciu i zwrócić uwagę na kluczowe detale w kompozycji. W praktyce obramowanie można wdrożyć na różne sposoby, jak na przykład przez drzewa, okna czy jakieś architektoniczne elementy. To wszystko nie tylko ładnie wygląda, ale też dodaje kontekstu i opowieści do zdjęcia. W branży fotograficznej eksperci często polecają stosowanie obramowania, żeby urozmaicić obraz i zwiększyć jego dynamikę. Dobrze przemyślane obramowanie nie tylko przyciąga wzrok, ale też kieruje go w stronę głównego tematu, co jest naprawdę istotne w narracji wizualnej.

Pytanie 25

Dla podkreślenia faktury wyrobów drewnianych należy zastosować oświetlenie

A. boczne.
B. tylne.
C. przednie.
D. dolne.
Boczne oświetlenie to naprawdę świetny wybór, jeśli chcemy dobrze wyeksponować fakturę drewna. Chodzi o to, że światło padające z boku podkreśla wszelkie nierówności, usłojenie i nawet bardzo delikatne detale, które inaczej mogłyby umknąć uwadze. W praktyce, w pracowniach stolarskich czy na ekspozycjach, boczne światło stosuje się właśnie po to, by uwidocznić strukturę materiału – bardzo często tak robią nawet fotografowie przy sesjach produktowych, bo wtedy drewno wygląda najatrakcyjniej. Takie rozwiązanie jest też zgodne z zaleceniami projektantów wnętrz, którzy chcą uzyskać efekt przestrzenności i głębi. Moim zdaniem, jak się patrzy na meble czy boazerię z drewnianą strukturą pod takim kątem światła, od razu widzi się całą pracę rzemieślnika i różnorodność drewna. To nie tylko kwestia estetyki, ale też praktyczności – łatwiej ocenić jakość obróbki. W świetle bocznym wyraźnie widoczne są np. szlifowania, wyżłobienia czy celowe postarzenia. W sumie, jeśli ktoś chce prezentować drewno z jak najlepszej strony, boczne światło to podstawa. Fachowcy z branży często powtarzają, że bez tego trudno coś naprawdę pokazać klientowi.

Pytanie 26

Który filtr oświetleniowy należy zastosować na planie zdjęciowym, aby fotografowany żółty obiekt został zarejestrowany jako zielony?

A. Niebieskozielony.
B. Czerwony.
C. Niebieski.
D. Purpurowy.
Wybierając jeden z filtrów: purpurowy, czerwony lub niebieski, można się łatwo pogubić, bo każdy z nich przepuszcza światło zgodnie ze swoją barwą, a blokuje barwy dopełniające. Sporo osób intuicyjnie wybiera np. czerwony filtr, sądząc, że żółty, jako barwa mieszana z czerwieni i zieleni, po prostu się 'przesunie' w stronę zieleni. Ale jest na odwrót – filtr czerwony przepuszcza światło czerwone, blokując inne długości fali, więc żółty obiekt, który odbija czerwień i zieleń, na zdjęciu będzie wyglądał bardziej czerwono lub nawet szaro, jeśli światło zielone zostanie mocno odcięte. Z kolei filtr niebieski przepuszcza tylko światło niebieskie, więc żółty obiekt (który nie odbija w ogóle niebieskiego) na zdjęciu wyjdzie bardzo ciemny, prawie czarny, nie zarejestruje się praktycznie wcale – ten błąd jest dość częsty u początkujących, bo nie wszyscy pamiętają, że żółty to brak niebieskiego w modelu RGB. Purpurowy filtr to połączenie czerwonego i niebieskiego, więc znowu – zieleń zostaje zablokowana, a żółty obiekt jest rejestrowany jako ciemny lub o nienaturalnej, przygaszonej barwie. Typowym nieporozumieniem jest traktowanie filtrów jako 'magicznych zmieniaczy kolorów', tymczasem one po prostu modyfikują widmo światła padającego na materiał światłoczuły. Dobre praktyki w fotografii i oświetleniu to bazowanie na znajomości podstaw barw i widma światła. Jeżeli celem jest przesunięcie żółtego obiektu w stronę zielonego na zdjęciu, konieczne jest odfiltrowanie czerwieni, zostawiając tylko komponent zielony – stąd wybór filtra niebieskozielonego jest jedynym poprawnym technicznie rozwiązaniem. W praktyce często korzysta się z wykresów przepuszczalności filtrów i testuje efekty na niewielkich próbkach, bo teoria teorią, a w rzeczywistości wszystko zależy jeszcze od rodzaju światła i czułości matrycy czy filmu.

Pytanie 27

W celu uzyskania efektu zmiany ogniskowej obiektywu należy zastosować

A. filtr konwersyjny
B. konwerter.
C. filtr korekcyjny.
D. nasadkę zwielokrotniającą.
Wiele osób mylnie utożsamia efekt zmiany ogniskowej obiektywu z zastosowaniem różnego rodzaju nasadek czy filtrów, co wynika często z nieprecyzyjnego rozumienia pojęć optycznych. Nasadka zwielokrotniająca brzmi kusząco, ale w praktyce nie jest terminem spotykanym w literaturze branżowej – to raczej potoczna nazwa albo nieprecyzyjne określenie akcesoriów zwiększających zasięg, czyli właśnie konwerterów. Filtr konwersyjny natomiast służy głównie do zmiany barwy światła (np. z żółtego na niebieski), co przydaje się np. w fotografii pod sztucznym oświetleniem, ale nie wpływa ani na kąt widzenia, ani na ogniskową obiektywu. Często początkujący fotografowie myślą, że wystarczy użyć jakiegoś filtra, żeby uzyskać „zoom” lub szeroki kąt – to klasyczny błąd, bo filtry nie zmieniają parametrów geometrycznych obrazu, a jedynie wpływają na kolorystykę, kontrast czy czasem ostrość. Filtr korekcyjny z kolei to ogólna nazwa dla filtrów korygujących barwy, kontrast czy intensywność światła, ale nie mają one żadnego wpływu na właściwości optyczne związane z ogniskową. Rynek jest pełen gadżetów, które obiecują „więcej mocy” dla twojego obiektywu, ale tylko zastosowanie odpowiedniego konwertera – jako dedykowanego elementu optycznego – rzeczywiście wydłuży (lub skróci) ogniskową. W praktyce, mylenie tych akcesoriów prowadzi do rozczarowania, bo efekty nie będą zgodne z oczekiwaniami. Moim zdaniem warto nauczyć się rozróżniać funkcje filtrów i konwerterów, żeby nie inwestować w sprzęt, który nie spełni naszej realnej potrzeby.

Pytanie 28

Pliki HDR tworzy się w sytuacji, gdy

A. wymagane jest użycie pliku RAW
B. niezbędne jest zastosowanie bracketingu
C. zakres tonalny motywu jest niższy niż zakres tonalny obsługiwany przez matrycę
D. zakres tonalny motywu przewyższa zakres tonalny obsługiwany przez matrycę
Pliki HDR (High Dynamic Range) są używane w sytuacjach, gdy rozpiętość tonalna motywu, czyli zakres od najciemniejszych do najjaśniejszych partii w obrazie, przekracza możliwości matrycy aparatu, czyli zakres, który jest w stanie uchwycić w jednym ujęciu. W praktyce oznacza to, że w sytuacji o dużym kontraście, jak np. widok na krajobraz z jasnym słońcem i ciemnym cieniem, standardowe zdjęcie może nie oddać detali w najjaśniejszych i najciemniejszych fragmentach. Zastosowanie techniki HDR polega na wykonaniu kilku zdjęć o różnych ustawieniach ekspozycji, a następnie ich połączeniu w jeden obraz, który efektywnie łączy detale z różnych zakresów tonalnych. Dzięki temu uzyskujemy zdjęcia, które lepiej odwzorowują rzeczywistość oraz mają bogatsze kolory i detale. W branży fotograficznej technika HDR stała się standardem w celu uzyskania lepszej jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych, co jest szczególnie przydatne w fotografii krajobrazowej, architektonicznej oraz w sytuacjach, gdzie kontrola nad światłem jest kluczowa.

Pytanie 29

W celu uzyskania zdjęcia o wysokiej jakości przed rozpoczęciem skanowania refleksyjnego materiału analogowego należy

A. ustawić maksymalną rozdzielczość interpolowaną i zakres dynamiki skanowania od 0 do 0,5.
B. ustawić minimalną rozdzielczość interpolowaną i zakres dynamiki skanowania od 0 do 2,0.
C. ustawić maksymalną rozdzielczość optyczną i zakres dynamiki skanowania od 0 do 2,0.
D. ustawić minimalną rozdzielczość optyczną i zakres dynamiki skanowania od 0 do 0,5.
Wybierając maksymalną rozdzielczość optyczną i ustawiając zakres dynamiki skanowania od 0 do 2,0, uzyskujemy najlepsze warunki do rejestrowania szczegółów oraz szerokiej rozpiętości tonalnej podczas skanowania materiałów refleksyjnych, np. fotografii czy odbitek. To podejście jest zgodne z zaleceniami większości producentów profesjonalnych skanerów oraz literalnie powtarzane w branżowych poradnikach. Rozdzielczość optyczna, w przeciwieństwie do interpolowanej, oznacza faktyczną zdolność urządzenia do odwzorowania detali, bez sztucznego „podrasowywania” pliku przez algorytmy. Posługiwanie się najwyższą możliwą rozdzielczością optyczną od razu gwarantuje, że jeśli później będziemy potrzebować powiększenia czy wydruku, nie zabraknie nam jakości – lepiej mieć więcej danych na starcie niż później żałować. Zakres dynamiki od 0 do 2,0 pozwala uchwycić zarówno głębokie cienie, jak i jasne partie obrazu, co jest kluczowe np. przy digitalizacji archiwalnych fotografii. Z mojego doświadczenia wynika też, że w praktyce, jeśli chcesz np. obrabiać zdjęcia później w Photoshopie czy Lightroomie, to szeroki zakres dynamiki daje o wiele większą elastyczność przy korekcji ekspozycji czy kontrastu. Tak naprawdę, profesjonalne digitalizacje bez tych ustawień bardzo szybko tracą sens – praktycznie nie da się później naprawić utraconych detali. Stąd taka kolejność działań jest absolutną podstawą w branży fotograficznej i archiwistycznej.

Pytanie 30

Aby zredukować efekt zamglenia przy fotografowaniu pejzaży w technice czarno-białej, powinno się użyć filtru

A. ciemnożółty
B. szary
C. niebieski
D. polaryzacyjny
Użycie filtra ciemnożółtego w fotografii czarno-białej jest kluczowe w celu zniwelowania efektu zamglenia, który często jest wynikiem obecności cząsteczek w powietrzu, takich jak kurz czy wilgoć. Filtr ten działa poprzez selektywne tłumienie niektórych długości fal światła, co pozwala na zwiększenie kontrastu oraz poprawę wyrazistości zdjęcia. Dzięki ciemnożółtemu filtrowi, obiekty w krajobrazie, takie jak drzewa czy budynki, stają się wyraźniejsze, a niebo intensywniejsze, co jest szczególnie ważne w czarno-białej fotografii, gdzie różnice w odcieniach szarości mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu wizualnego. W praktyce, fotografowie często stosują ten filtr w sytuacjach, gdy zamglenie jest zauważalne, aby uzyskać bardziej dramatyczne ujęcia. Ponadto, zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki w fotografii krajobrazowej, poprawa kontrastu między elementami obrazu znacząco wpływa na jego odbiór, co sprawia, że filtr ciemnożółty staje się standardowym narzędziem w arsenale profesjonalnych fotografów krajobrazowych.

Pytanie 31

Widoczny na zdjęciu sprzęt fotograficzny należy do grupy aparatów

Ilustracja do pytania
A. wielkoformatowych.
B. typu lustrzanka.
C. średnioformatowych.
D. typu bezlusterkowiec.
To jest klasyczny przykład aparatu wielkoformatowego, który od razu rzuca się w oczy przez swoją budowę – charakterystyczny mieszek, ruchome standardy oraz możliwość niezależnej regulacji płaszczyzny matówki i obiektywu. W praktyce aparaty wielkoformatowe są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie jakość obrazu oraz precyzyjna kontrola perspektywy czy płaszczyzny ostrości są absolutnie kluczowe – fotografowie architektury, krajobrazu czy dzieł sztuki bardzo często sięgają właśnie po ten sprzęt. Wielki format oznacza znacznie większą powierzchnię materiału światłoczułego niż w standardowych aparatach małoobrazkowych czy nawet średnioformatowych. Pozwala to uzyskać niesamowitą rozdzielczość i przejrzystość detali, których nie da się wyciągnąć z mniejszych matryc czy klisz. Sam miałem okazję pracować na takim aparacie i powiem szczerze – to daje zupełnie inne poczucie kontroli nad kadrem. W branży jest taki pogląd, że jak się chce mieć absolutnie bezkompromisowy obraz do dużych powiększeń albo reprodukcji, to nie ma lepszego narzędzia. Aparaty wielkoformatowe pozwalają stosować ruchy typu tilt, shift, swing, które są w zasadzie nieosiągalne w typowych lustrzankach czy bezlusterkowcach. To sprzęt dla bardzo świadomych użytkowników, którzy wiedzą, czego chcą osiągnąć i nie boją się ręcznej obsługi oraz długiego procesu przygotowania zdjęcia. Trochę zabawy, dużo precyzji, ale efekty – bajka.

Pytanie 32

Matryca pozbawiona siatki filtru mozaikowego, w której proces zbierania informacji o kolorach przebiega podobnie do tradycyjnego materiału barwnego warstwowego, to matryca

A. CCD
B. CMOS
C. Foveon X3
D. LIVE MOS
Foveon X3 to matryca obrazowa, która wykorzystuje unikalną technologię do rejestrowania informacji o kolorze. W przeciwieństwie do tradycyjnych matryc, które stosują siatki filtrów kolorów (takie jak Bayer), Foveon X3 pobiera dane o barwach w sposób trójwymiarowy, rejestrując różne kolory na różnych głębokościach. Dzięki temu każdy piksel jest w stanie zarejestrować pełną informację o kolorze, co prowadzi do wyższej jakości obrazu oraz lepszej reprodukcji detali kolorystycznych. Tego rodzaju technologia znajduje zastosowanie w aparatach fotograficznych, które wymagają wysokiej jakości obrazu, szczególnie w warunkach o dużym kontraście. Przykładem są aparaty Sigma, które wykorzystują matrycę Foveon X3, oferując wyjątkową jakość zdjęć w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Warto zwrócić uwagę, że technologia ta jest zgodna z wysokimi standardami branżowymi w zakresie jakości obrazu oraz odwzorowania kolorów.

Pytanie 33

Systemy Focus Peaking w zaawansowanych aparatach cyfrowych wspomagają

A. ręczne ustawianie ostrości przez podświetlanie ostrych krawędzi
B. wybór punktów ostrości w trybie wielopunktowego autofokusa
C. pomiar ekspozycji przez analizę punktową jasnych obszarów
D. redukcję szumów przy wysokich wartościach ISO
Systemy Focus Peaking to niezwykle przydatne narzędzie w fotografii, które wspomaga ręczne ustawianie ostrości poprzez wizualne podświetlanie ostrych krawędzi obiektów na ekranie aparatu. Dzięki temu, fotograf ma możliwość łatwego zidentyfikowania, które elementy w kadrze są najlepiej wyostrzone, co znacznie ułatwia proces ustawiania ostrości, szczególnie w sytuacjach, gdy korzysta się z obiektywów manualnych lub w trudnych warunkach oświetleniowych. W praktyce, Focus Peaking działa poprzez analizę obrazu i zaznaczanie obszarów, które są wyraźnie ostre, zazwyczaj w formie kolorowych konturów. Wspomaga to nie tylko ręczne ustawienie ostrości, ale również poprawia efektywność pracy w szybkich sytuacjach, takich jak fotografia uliczna czy portretowa. Używanie Focus Peaking jest zgodne z najlepszymi praktykami zawodowców, którzy stawiają na precyzję i kontrolę nad swoją pracą. Warto dodać, że wiele nowoczesnych aparatów oferuje tę funkcję, co czyni ją standardem w świecie cyfrowej fotografii, a jej umiejętne wykorzystanie może znacząco wpłynąć na jakość zdjęć.

Pytanie 34

Fotografia jest chroniona prawem autorskim osobistym gdy

A. przedstawia dokumenty.
B. przedstawia wierne odtworzenie wyglądu oryginału.
C. jest rezultatem pracy twórczej z cechą inwencji, samodzielności artystycznej.
D. przedstawia dzieła sztuki.
Prawo autorskie osobiste chroni przede wszystkim przejawy indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. Fotografia podlega tej ochronie tylko wtedy, gdy jest rezultatem pracy twórczej autora, czyli zawiera elementy inwencji, samodzielności artystycznej czy choćby nietuzinkowego podejścia. W praktyce oznacza to, że zdjęcie nie może być po prostu mechanicznym odtworzeniem rzeczywistości, na przykład kopią dokumentu czy wiernym odzwierciedleniem dzieła sztuki. Decyduje tu subiektywny wkład fotografa: sposób kadrowania, gra światłem, wybór perspektywy, moment naciśnięcia migawki, a czasem nawet zamysł artystyczny stojący za zdjęciem. Moim zdaniem widać to szczególnie dobrze w fotografii artystycznej i reportażowej, gdzie liczy się nie tylko to, co widzimy, ale też interpretacja i indywidualna wizja autora. Branżowe standardy mówią wprost – samo naciśnięcie spustu migawki nie czyni cię twórcą w rozumieniu prawa autorskiego. Liczy się pomysł, autorski charakter oraz to, czy fotografia wnosi coś nowego. Jeżeli zdjęcie jest wynikiem automatycznego procesu, bez żadnej kreatywności – na przykład skany dokumentów czy zdjęcia paszportowe robione według sztywnego wzorca – prawa autorskie osobiste nie działają. Warto pamiętać o tym, zwłaszcza gdy pracuje się z materiałami archiwalnymi albo tworzy zdjęcia na zamówienie. Prawo autorskie to nie tylko ochrona, ale też prestiż i uznanie dla pomysłowości autora. Z mojego doświadczenia, w branży liczy się właśnie to, by każde zdjęcie miało w sobie "to coś" – unikalny rys autora.

Pytanie 35

Podczas fotografowania górskiego krajobrazu przyjęto następujące ustawienia ekspozycji: czas naświetlania 1/125 s oraz przysłona f/11. Jakie parametry ekspozycji powinny zostać użyte po umieszczeniu filtru o współczynniku krotności 2 na obiektywie?

A. 1/125 s, f/16
B. 1/60 s, f/8
C. 1/125 s, f/5,6
D. 1/60 s, f/11
Poprawna odpowiedź to 1/60 s, f/11. W przypadku zastosowania filtru o współczynniku krotności 2, należy uwzględnić jego wpływ na ilość światła docierającego do matrycy aparatu. Filtr ten redukuje ilość światła o jedną pełną wartość EV (ekspozycji), co oznacza, że musimy zrekompensować tę stratę poprzez wydłużenie czasu naświetlania lub otwarcie przysłony. W tej sytuacji, aby uzyskać poprawną ekspozycję, musimy zwiększyć czas naświetlania z 1/125 s do 1/60 s, co pozwoli na wpuszczenie większej ilości światła. Z kolei liczba przesłony f/11 pozostaje taka sama, ponieważ zmiana wartości f-stop nie jest konieczna w tej sytuacji. Praktyczne zastosowanie tej zasady jest istotne w fotografii krajobrazowej, gdzie precyzyjne zarządzanie światłem jest kluczowe dla uzyskania idealnych zdjęć. Fotografowie często korzystają z filtrów w celu redukcji odblasków czy polepszenia kontrastu, co może wymagać dostosowania parametrów ekspozycji, aby zachować właściwą jasność obrazu.

Pytanie 36

Ile klatek o rozmiarze 6 x 6 cm zmieści się na filmie zwojowym typu 120?

A. 12 klatek
B. 24 klatek
C. 36 klatek
D. 9 klatek
Prawidłowa odpowiedź to 12 klatek, bo film typu 120 ma określoną długość i producenci od początku standaryzowali go pod konkretne formaty, w tym bardzo popularny format 6×6 cm. Dla formatu 6×6 cm na filmie 120 przyjmuje się właśnie 12 ekspozycji – to jest branżowy standard, który znajdziesz w instrukcjach praktycznie wszystkich klasycznych średnioformatowych aparatów dwuobiektywowych (TLR) czy wielu aparatów z magazynkami 6×6. Wynika to z tego, że szerokość filmu 120 to ok. 60 mm, a pojedyncza klatka 6×6 cm wraz z odstępami między kadrami zajmuje ustaloną długość taśmy, tak żeby było miejsce na ramki i numerację. W praktyce, kiedy pracujesz z aparatem średnioformatowym, musisz zawsze wiedzieć, ile masz klatek na rolce, żeby planować sesję: przy 6×6 masz 12 zdjęć, przy 6×7 – zwykle 10, przy 6×4,5 – 15 lub 16, a przy panoramicznych 6×12 jeszcze mniej. Moim zdaniem to jest jedna z podstawowych informacji przy fotografii analogowej – pozwala kontrolować tempo pracy, dobierać ilość filmów na zlecenie i unikać sytuacji, że film kończy się w połowie ważnego ujęcia. Dobrą praktyką jest, żeby przed zdjęciami zawsze sprawdzić w instrukcji aparatu, ile klatek dla danego formatu wchodzi na film 120, bo choć standard mówi o 12 klatkach dla 6×6, to niektóre bardzo nietypowe konstrukcje mogą mieć minimalne różnice wynikające z mechaniki transportu filmu. W normalnej pracy z typowymi aparatami 6×6 możesz jednak spokojnie zakładać, że zawsze masz do dyspozycji 12 poprawnych ekspozycji na jednej rolce.

Pytanie 37

W tradycyjnej fotografii proces, w którym naświetlone halogenki srebra przekształcają się w srebro atomowe, ma miejsce podczas

A. wybielania
B. garbowania
C. utrwalania
D. wywołania
Odpowiedź "wywołania" jest prawidłowa, ponieważ w procesie wywoływania fotografii tradycyjnej następuje redukcja naświetlonych halogenków srebra do srebra atomowego. Proces ten odbywa się w chemicznym roztworze wywołującym, który przekształca naświetlone kryształy halogenków srebra w widoczne srebro, które tworzy obraz. W praktyce, wywoływanie jest kluczowym etapem w tworzeniu zdjęć na papierze fotograficznym, gdzie czas i temperatura wywoływania mają istotny wpływ na jakość końcowego obrazu. Standardowe praktyki obejmują stosowanie wywoływaczy o odpowiednim pH oraz temperaturze, co wpływa na kontrast i szczegółowość obrazu. Dobre wyniki uzyskuje się poprzez precyzyjne kontrolowanie tych parametrów, co jest istotne w profesjonalnej fotografii analogowej. Przykładem może być użycie wywoływacza D-76, który jest szeroko stosowany w laboratoriach fotograficznych i ceniony za swoją uniwersalność oraz stabilność. Wiedza na temat procesu wywoływania jest kluczowa dla każdego fotografa, który pragnie uzyskać wysokiej jakości analogowe obrazy.

Pytanie 38

Aby uwydatnić fakturę wyrobów z drewna, powinno się wykorzystać odpowiednie oświetlenie?

A. dolne
B. boczne
C. przednie
D. tylne
Oświetlenie boczne jest kluczowe przy podkreślaniu faktury wyrobów drewnianych, ponieważ pozwala na uwydatnienie szczegółów strukturalnych i tonalnych, które są istotne z perspektywy estetycznej i jakościowej. Dzięki bocznemu oświetleniu można uzyskać ciekawe efekty cieni, które podkreślają unikalne rysy drewna, takie jak słoje czy usłojenia. Przykładem zastosowania takiego oświetlenia może być prezentacja mebli drewnianych na wystawach, gdzie efektowne oświetlenie boczne może przyciągnąć uwagę klientów. Zgodnie z zasadami fotografii produktowej oraz standardami aranżacji wnętrz, właściwe oświetlenie ma ogromny wpływ na postrzeganie przedmiotu. W praktyce, stosując oświetlenie boczne, można manipulować kątem padania światła, co wpływa na to, jak materiał jest postrzegany przez odbiorcę. Dzięki temu można skutecznie eksponować atuty produktów drewnianych, co przekłada się na lepsze wyniki sprzedaży oraz zwiększenie zainteresowania ofertą.

Pytanie 39

Aby uzyskać na zdjęciu portretowym en face efekt oświetlenia sylwetkowego, modela należy ustawić

A. w kierunku padającego światła
B. w taki sposób, aby światło padało z góry
C. bokiem w stronę padającego światła
D. odwróconego tyłem do padającego światła
Odpowiedź 'tyłem do padającego światła' jest prawidłowa, ponieważ aby uzyskać efekt oświetlenia sylwetkowego w portrecie en face, model powinien stać w taki sposób, aby źródło światła padało na jego plecy. Taki układ sprawia, że światło nie oświetla bezpośrednio twarzy modela, ale tworzy kontrast pomiędzy sylwetką a tłem, co pozwala na wyeksponowanie kształtów i detali. W praktyce, fotografowie często wykorzystują ten efekt w celu uzyskania dramatycznego wyrazu portretu, podkreślając kontury i nadając im głębię. Dodatkowo, można zastosować dodatkowe źródło światła, np. lampę błyskową ustawioną z przodu, aby subtelnie doświetlić twarz, co pozwoli uzyskać pożądany balans między oświetleniem sylwetki a detalami na twarzy. Takie podejście jest zgodne z zasadami fotografii portretowej i jest szeroko stosowane w branży, przyczyniając się do tworzenia bardziej złożonych i interesujących kompozycji.

Pytanie 40

Aby uzyskać równomierne oświetlenie postaci w studio, należy wykorzystać

A. stożkowy tubus
B. strumienicę
C. wrota
D. sofbox z dyfuzorem
Sofbox z dyfuzorem to naprawdę świetne narzędzie, jeśli chodzi o oświetlenie postaci w studio. Dzięki swojej budowie, rozprasza światło w taki sposób, że ostre cienie stają się mniej widoczne, a całość wygląda bardziej naturalnie. Widać to szczególnie w zdjęciach i filmach, gdzie miękkie światło super sprawdza się w portretach. Na przykład, podczas sesji zdjęciowych, artyści czy modele mogą być oświetleni w taki sposób, że ich cechy są podkreślone, a jednocześnie cienie nie przeszkadzają. W branży mówi się, że dyfuzory są kluczowe do zmiękczania światła, co naprawdę poprawia jakość wizualną materiałów. Dodatkowo, warto łączyć sofboxy z różnymi źródłami światła, żeby uzyskać fajny, artystyczny efekt. To wszystko jest standardem w profesjonalnych studiach fotograficznych i filmowych.