Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 1 lutego 2026 14:00
  • Data zakończenia: 1 lutego 2026 14:16

Egzamin zdany!

Wynik: 23/40 punktów (57,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Zabrudzenia matrycy aparatu cyfrowego są najbardziej widoczne przy fotografowaniu

A. kontrastowych scen z dużym otworem przysłony
B. jednolitych jasnych powierzchni z małym otworem przysłony
C. portretów ze światłem punktowym z tyłu
D. nocnych krajobrazów z długimi czasami ekspozycji
Niektóre odpowiedzi mogą wydawać się logiczne, ale nie uwzględniają kluczowych aspektów widoczności zabrudzeń matrycy. Kontrastowe sceny z dużym otworem przysłony mogą ukrywać zanieczyszczenia, ponieważ różnorodność tonalna i zmniejszona głębia ostrości powodują, że tło i detale stają się mniej wyraźne. Z kolei nocne krajobrazy z długimi czasami ekspozycji, mimo że mogą ujawniać inne problemy takie jak szumy, nie są idealnym środowiskiem do dostrzegania zabrudzeń matrycy, gdyż tam dominującą rolę odgrywa ciemność, a detale są mniej wyraźne. W przypadku portretów ze światłem punktowym z tyłu, chociaż mogą pojawić się artefakty świetlne, to zanieczyszczenia matrycy są często maskowane przez efekty świetlne oraz rozmycie tła. Kluczowym błędem w myśleniu jest założenie, że jakiekolwiek z tych warunków zwiększy widoczność zabrudzeń, podczas gdy w rzeczywistości mogą one je maskować lub zmniejszać ich widoczność. W praktyce fotografowie powinni zwracać uwagę na to, w jakich warunkach fotografują, by efekty matrycy stały się bardziej wyraźne i zrozumieć, że najlepsze warunki do ich zauważenia to te, które oferują jednolite, jasne tła oraz odpowiednie ustawienia przysłony.

Pytanie 2

Jakie parametry działania skanera wpływają na zdolność do wiernego odwzorowania drobnych detali w głębokich cieniach skanowanego dokumentu?

A. Rozdzielczość optyczna i duża dynamika skanowania
B. Rozdzielczość interpolowana i duża dynamika skanowania
C. Rozdzielczość interpolowana i mała dynamika skanowania
D. Rozdzielczość optyczna i mała dynamika skanowania
Rozdzielczość optyczna oraz duża dynamika skanowania są kluczowymi parametrami wpływającymi na jakość odwzorowania detali w skanowanych obrazach. Rozdzielczość optyczna odnosi się do zdolności skanera do rozróżniania małych szczegółów, co ma bezpośredni wpływ na ostrość i jakość skanowanych materiałów. Skanery o wysokiej rozdzielczości optycznej potrafią uchwycić subtelne różnice w tonach i strukturach, co jest szczególnie istotne w kontekście archiwizacji dokumentów lub skanowania dzieł sztuki. Z drugiej strony, duża dynamika skanowania pozwala na uzyskanie lepszego zakresu tonalnego, co jest ważne w przypadku obrazów zawierających zarówno bardzo jasne, jak i bardzo ciemne obszary. Dzięki szerokiemu zakresowi dynamiki, skanery mogą lepiej odwzorować detale w cieniach, które w przeciwnym razie mogłyby zostać utracone. Przykładem zastosowania tych parametrów może być skanowanie fotografii czarno-białych, gdzie szczegóły w cieniach stają się kluczowe dla zachowania pierwotnego charakteru obrazu. W branży profesjonalnego skanowania, standardy takie jak ISO 19264-1 wyraźnie wskazują na znaczenie zarówno rozdzielczości optycznej, jak i dynamiki w kontekście jakości skanowanych materiałów.

Pytanie 3

Jak długo trwa okres obowiązywania umowy licencyjnej wyłącznej, aby uznać ją za zawartą na czas nieokreślony?

A. Po 5 latach
B. Po 2 latach
C. Po 4 latach
D. Po 3 latach
Jest dużo nieporozumień co do tego, jak długo trwa umowa licencyjna, co może prowadzić do błędnych wniosków. Niektórzy mogą myśleć, że umowa zmienia się na czas nieokreślony po dwóch, trzech czy czterech latach. Takie myślenie często bierze się z tego, że przepisy dotyczące umów licencyjnych są czasem skomplikowane i nie zawsze wszystko jest jasne. Nawiasem mówiąc, umowy te są z reguły tworzone z myślą o dłuższych relacjach, a czas ich trwania to dużo zmienia. Zbyt krótki okres, na przykład dwa lata, może nie być korzystny dla którejkolwiek ze stron, bo nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału licencji. Często ludzie mylą się także, myśląc, że jeśli umowa nie jest przedłużona, to kończy się automatycznie. A jednak, zgodnie z przepisami, mogą one przejść na stan nieokreślony, co jest ważne zwłaszcza dla firm, które planują inwestycje na dłużej. Dlatego warto dobrze zrozumieć, jak działają umowy licencyjne oraz jakie są standardy w tej kwestii.

Pytanie 4

W dziedzinie fotografii, technika znana jako wysoki klucz to inaczej

A. low key
B. kalotypia
C. cyjanotypia
D. high key
Technika wysokiego klucza, znana jako high key, jest stylem oświetleniowym, który wykorzystuje jasne i stonowane tony. Charakterystyczne dla tej techniki jest minimalne zastosowanie cieni oraz dominacja jasnych barw, co daje efekt lekkości i świeżości. W praktyce, fotografowie używają tej techniki w portretach, produktach czy zdjęciach mody, aby stworzyć pozytywną atmosferę oraz podkreślić detale. Wysoki klucz często stosowany jest także w reklamie kosmetyków czy odzieży, gdzie kluczowe jest uchwycenie detali w jasnym świetle. Standardy branżowe wskazują, że efektywny high key wymaga starannego planowania oświetlenia, gdzie główne źródło światła powinno być miękkie, a tło dobrze oświetlone, aby uniknąć kontrastów i cieni. Dla uzyskania pożądanego efektu, zaleca się użycie kilku źródeł światła, takich jak softboxy lub reflektory, które równomiernie oświetlają scenę. Kluczowe jest również zrozumienie, jak różne powierzchnie odbijają światło, co wpływa na końcowy rezultat. Technika ta jest ceniona w branży, gdyż pozwala na uchwycenie emocji i estetyki w sposób, który przyciąga uwagę widza.

Pytanie 5

Zaznaczenie fragmentów zdjęcia w celu dokonania ich korekty realizowane jest w programie Adobe Photoshop za pomocą narzędzia

A. <i>lasso</i>
B. <i>gumka</i>
C. <i>stempel</i>
D. <i>rączka</i>
Narzędzie <i>lasso</i> to w Photoshopie zdecydowanie jeden z podstawowych sposobów zaznaczania fragmentów obrazu, które chcemy później edytować, poprawić kolorystycznie, zrobić maskę czy wyizolować z tła. Z mojego doświadczenia wynika, że lasso jest najbardziej intuicyjne, jeśli chcesz szybko obrysować nieregularny kształt, bo kursorem myszki rysujesz praktycznie „odręcznie” kontur wokół wybranego fragmentu. W praktyce, szczególnie przy retuszu zdjęć portretowych albo przy pracy z tłem, często używa się lassa do wycinania włosów, pojedynczych obiektów, a nawet nieregularnych cieni. Oczywiście, są też inne narzędzia zaznaczania (np. różdżka, zaznaczenie prostokątne), ale lasso daje najwięcej swobody, bo nie ogranicza nas do geometrycznych kształtów. Często dobrym pomysłem jest połączenie kilku technik – na przykład najpierw szybkie lasso, potem dopracowanie krawędzi maską lub piórem. Standardy branżowe wręcz wymagają, by osoba pracująca z grafiką cyfrową swobodnie korzystała z różnych rodzajów lassa: zwykłego, wielokątnego i magnetycznego – bo każdy ma swoje mocne strony. Magnetyczne lasso świetnie „przykleja się” do kontrastowych krawędzi, a wielokątne pozwala kliknięciami zaznaczyć proste odcinki. W codziennej pracy, umiejętność sprawnego zaznaczania to podstawa edycji selektywnej, a lasso to – moim zdaniem – najdynamiczniejsze narzędzie do takich zadań.

Pytanie 6

Plan portretowy, na którym widoczna jest cała postać fotografowanej osoby, nazywany jest planem

A. pełnym
B. ogólnym
C. średnim
D. bliskim
Plan portretowy, który obejmuje całą sylwetkę osoby, nazywamy planem pełnym. To dlatego, że pokazuje postać w kontekście otoczenia, co pozwala zobaczyć nie tylko detale, ale też jak ta osoba współgra z tym, co ją otacza. W fotografii ten rodzaj ujęcia jest bardzo ceniony w portretach, bo mamy wgląd w całość - ciało i kontekst. Na przykład, zdjęcie osoby stojącej w parku pokazuje nie tylko jej rysy, ale też, jak się odnosi do tła. Warto pamiętać, że dobry plan pełny nie tylko pokazuje postać, ale również wpływa na to, jak widz interpretuje obraz, dając mu szersze znaczenie. Takie podejście często widzimy w reklamach czy fotografii modowej, gdzie cała sylwetka modela w połączeniu z otoczeniem może być kluczowym elementem całej prezentacji.

Pytanie 7

Rejestrację obrazów w technologii HDR należy wykonać, gdy

A. zakres tonalny fotografowanej sceny przewyższa zakres tonalny przenoszony przez matrycę
B. konieczne jest zastosowanie formatu RAW przy zdjęciach
C. zakres tonalny fotografowanej sceny jest mniejszy od zakresu tonalnego przenoszonego przez matrycę
D. konieczne jest wykorzystanie bracketingu głębi ostrości
Rejestracja obrazów w technice HDR (High Dynamic Range) jest kluczowa w sytuacjach, gdy rozpiętość tonalna fotografowanej sceny przewyższa możliwości matrycy aparatu. Matryce cyfrowe mają ograniczoną rozpiętość tonalną, co oznacza, że mogą uchwycić tylko określony zakres jasności. Technika HDR polega na wykonaniu kilku zdjęć tej samej sceny z różnymi ustawieniami ekspozycji, co pozwala na uchwycenie zarówno najciemniejszych, jak i najjaśniejszych szczegółów. Przykładowo, w sceneriach z silnym kontrastem, takich jak zachody słońca czy wnętrza z jasnymi oknami, standardowe zdjęcie może stracić detale w cieniach lub prześwietlić jasne obszary. Przy użyciu HDR można połączyć te ujęcia w jedno zdjęcie, które wyeksponuje szczegóły w całym zakresie tonalnym. Standardem w fotografii HDR jest stosowanie formatu RAW, który oferuje większą elastyczność w postprodukcji, jednak kluczowym aspektem jest zawsze odpowiedni dobór wartości ekspozycji.

Pytanie 8

Na której fotografii zastosowano kompozycję centralną?

A. Fotografia 2
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Fotografia 3
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Fotografia 4
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Fotografia 1
Ilustracja do odpowiedzi D
Kompozycja centralna to taki sposób kadrowania, gdzie główny motyw zdjęcia umieszczony jest w samym środku kadru. Moim zdaniem to bardzo uniwersalne rozwiązanie, które mocno skupia uwagę widza na najważniejszym elemencie. W fotografii numer 2 kwiaty znajdują się dokładnie pośrodku zdjęcia, a ich układ i barwy automatycznie przyciągają wzrok. Gdy weźmiesz pod uwagę typowe zasady kompozycji fotograficznej, to właśnie centralne ustawienie motywu daje efekt harmonii i symetrii – sprawia, że zdjęcie wydaje się uporządkowane i spokojne. Często polecam to podejście przy portretach albo wtedy, gdy naprawdę chcesz podkreślić jeden, kluczowy obiekt. Co ważne, kompozycja centralna może być stosowana także w fotografii produktowej lub makro, bo tam liczy się precyzja i wyeksponowanie szczegółów. Profesjonaliści czasem łamią tę zasadę, by uzyskać inne emocje, ale klasycznie – środek kadru to pewniak na czytelny przekaz. W praktyce, jeśli widzisz, że coś naturalnie "ciągnie" wzrok na środek zdjęcia – to zazwyczaj właśnie kompozycja centralna. Warto eksperymentować, ale ten typ kadrowania zdecydowanie warto mieć opanowany.

Pytanie 9

Jaką rozdzielczość powinien mieć obraz cyfrowy, który ma być użyty w prezentacji multimedialnej na ekranie monitora?

A. 72 ppi
B. 50 ppi
C. 300 ppi
D. 150 ppi
Wybór rozdzielczości 50 ppi nie jest odpowiedni dla obrazów przeznaczonych do prezentacji multimedialnych. Tak niska wartość rozdzielczości skutkuje marną jakością obrazu, co może prowadzić do nieczytelności i braku detali na ekranie. Obrazy o tak niskiej wartości ppi są zazwyczaj stosowane w kontekście wyświetlania na bardzo dużych powierzchniach, gdzie szczegóły nie są tak istotne, jak w przypadku prezentacji na mniejszych ekranach. Wybór 150 ppi również jest nieoptymalny dla tego typu zastosowań, gdyż choć zapewnia lepszą jakość obrazu, to jednak prowadzi do znacznego zwiększenia rozmiaru pliku. To z kolei może negatywnie wpływać na wydajność aplikacji multimedialnych, wymagając dłuższego czasu ładowania. Z kolei 300 ppi jest powszechnie stosowane w druku, gdzie wysoka jakość obrazu jest kluczowa. W przypadku prezentacji multimedialnych jednak takie natężenie szczegółów jest zbędne, a pliki w takiej rozdzielczości są niepraktyczne do użytku na ekranach. Warto zwrócić uwagę, że niektóre z tych błędnych wyborów wynikają z mylnego założenia, że wyższa rozdzielczość zawsze oznacza lepszą jakość, co nie jest prawdą w kontekście mediów wyświetlanych na ekranie.

Pytanie 10

Aby uzyskać dużą głębię ostrości, należy dobrać odpowiednią wartość przysłony

A. f/1.4
B. f/16
C. f/32
D. f/5.6
Wybór wartości przysłony f/32 jest kluczowy dla uzyskania głębi ostrości w fotografii. Wartość przysłony wpływa na to, jak dużo sceny zostanie ostra w kadrze. Im wyższa liczba przysłony, tym mniejsza apertura, co powoduje większą głębię ostrości. Użycie f/32 sprawia, że zarówno obiekty znajdujące się blisko, jak i te w oddali są widoczne w ostrości, co jest szczególnie przydatne w fotografii krajobrazowej czy architektonicznej. Przykładowo, fotografując rozległy krajobraz, wybór tak małej apertury pozwala uchwycić szczegóły w pierwszym planie oraz w tle, tworząc wrażenie przestrzeni i głębi. Praktyka pokazuje, że wartości przysłony powyżej f/16 zapewniają optymalne rezultaty w kontekście głębi ostrości. Należy jednak pamiętać, że zbyt duża wartość przysłony może prowadzić do zjawiska dyfrakcji, co wpływa negatywnie na ostrość obrazu, dlatego wybór f/32 powinien być dobrze przemyślany w kontekście warunków fotografowania.

Pytanie 11

W procesie druku solnego wykorzystuje się jako materiał światłoczuły

A. jodek srebra
B. azotan srebra
C. bromek srebra
D. chlorek srebra
Chlorek srebra (AgCl) jest jednym z kluczowych materiałów światłoczułych wykorzystywanych w procesie druku solnego. Jego zastosowanie wynika z właściwości fotochemicznych, które pozwalają na tworzenie obrazów w wyniku reakcji na światło. Gdy chlorek srebra jest naświetlany, jego struktura chemiczna ulega zmianie, co skutkuje powstawaniem nieodwracalnych śladów, które mogą być rozwijane w procesie chemicznym, umożliwiając uzyskanie wysokiej jakości odbitek. W praktyce, chlorek srebra jest często stosowany w procesach chemicznych, takich jak fotokopiowanie oraz w fotografii tradycyjnej. Warto również zauważyć, że standardy jakości w branży fotograficznej kładą nacisk na użycie materiałów światłoczułych, które charakteryzują się wysoką stabilnością i reprodukowalnością obrazów. Odpowiednie przygotowanie emulsji z chlorkiem srebra oraz właściwe techniki naświetlania są kluczowe dla uzyskania satysfakcjonujących rezultatów. Przykładem może być klasyczna fotografia czarno-biała, gdzie użycie chlorku srebra w emulsjach daje możliwość uzyskania subtelnych tonów i detali w obrazach.

Pytanie 12

Kiedy wykorzystuje się metodę wielokrotnego błysku w czasie fotografowania?

A. na tle słońca
B. z zastosowaniem efektu sztafażu
C. w nocy przy słabym oświetleniu budynków
D. błyskawic podczas nocnych ujęć
Fotografia błyskawic w nocy, pod słońce, czy efekt sztafażu brzmią ciekawie, ale w praktyce to nie najlepsze podejście do robienia fajnych zdjęć. Pierwsza opcja, która mówi o błyskawicach, opiera się na błędnym przekonaniu, że da się je uchwycić z pomocą wielokrotnego błysku. W rzeczywistości, żeby zarejestrować błyskawicę, potrzebujemy długiego czasu naświetlania, bo to zaledwie moment. Użycie błysku zrujnuje naturalne światło, które jest mega ważne w tym przypadku. Chociaż druga odpowiedź dotycząca fotografowania pod słońce jest kusząca, to pomija podstawowe zasady ekspozycji i balansu bieli. Może skończyć się prześwietleniem zdjęć oraz zatarciem detali w jasnych miejscach. A efekt sztafażu, który polega na dodaniu elementów w tle dla lepszej kompozycji, nie pasuje do techniki wielokrotnego błysku, bo ta skupia się na równomiernym oświetleniu obiektów w głównym zakresie widzenia. Zrozumienie tych technik i ich zastosowań to klucz do udanych zdjęć.

Pytanie 13

Zastosowanie techniki przenikania obrazów (blending modes) w programach graficznych pozwala na

A. tworzenie efektów specjalnych poprzez określenie sposobu mieszania warstw
B. usunięcie szumów cyfrowych z niedoświetlonych partii obrazu
C. automatyczną korekcję balansu bieli
D. zwiększenie rozdzielczości obrazu bez utraty jakości
Zastosowanie techniki przenikania obrazów, znanej jako blending modes, w programach graficznych odgrywa kluczową rolę w tworzeniu efektów specjalnych i dynamiki wizualnej. Przenikanie warstw pozwala na określenie, w jaki sposób kolory i jasność różnych warstw obrazu będą się ze sobą łączyć, co otwiera szerokie możliwości kreatywne. Na przykład, przy użyciu trybu 'Overlay' można uzyskać efekt podkreślenia tekstury, co jest szczególnie przydatne w fotografii portretowej, gdzie chcemy, aby skóra wyglądała naturalnie, a rysy twarzy były wyraźne. Z kolei tryb 'Multiply' pozwala na łączenie kolorów w sposób, który zwiększa ich głębokość, co może być przydatne w tworzeniu cieni i efektów nastrojowych. Techniki te są powszechnie stosowane w produkcji grafiki komputerowej, animacji i w projektach artystycznych, co czyni je standardem w branży. Odpowiednie wykorzystanie trybów przenikania może znacząco wzbogacić każdą kompozycję graficzną, a ich zrozumienie jest kluczowe dla każdego, kto chce profesjonalnie zajmować się grafiką.

Pytanie 14

Który z ruchów czołówki kamery wielkoformatowej pozwala na skorygowanie konwergencji linii pionowych podczas robienia zdjęcia wysokiemu budynkowi z poziomu jezdni?

A. Przesuw poziomy
B. Odchylenie poziome
C. Przesuw pionowy
D. Odchylenie pionowe
Przesuw poziomy, odchylenie pionowe oraz odchylenie poziome to ruchy, które nie są odpowiednie do korekcji zbieżności linii pionowych w kontekście fotografowania wysokich budynków. Przesuw poziomy umożliwia przesunięcie czołówki kamery w poziomie, co nie wpływa na zbieżność linii pionowych, lecz na kompozycję obrazu w poziomie. To może być przydatne w sytuacjach, gdy chcemy zmienić kadr, ale nie rozwiązuje problemu zbieżności, który występuje w vertykalnych krawędziach budynków. Odchylenie pionowe i odchylenie poziome są z kolei technikami, które mogą być używane do uzyskania efektywnych kątów perspektywy, ale nie koregują zbieżności linii pionowych. Użycie tych ruchów może prowadzić do typowych błędów, takich jak zniekształcenia obrazu związane z nadmiernym kątem widzenia. W fotografii architektonicznej prawidłowe ustawienie kamery jest kluczowe dla uzyskania realistycznych i estetycznych zdjęć. Zrozumienie, że ruchy te są bardziej odpowiednie do innych celów, a nie do korekcji zbieżności, jest istotne dla każdego fotografa, który dąży do doskonałości w swojej pracy.

Pytanie 15

Przedstawione zdjęcie zostało wykonane w planie

Ilustracja do pytania
A. amerykańskim.
B. ogólnym.
C. pełnym.
D. totalnym.
Odpowiedź "totalnym" jest poprawna, ponieważ prawidłowo identyfikuje rodzaj planu używanego w analizowanym zdjęciu. Plan totalny, znany również jako plan szeroki, jest techniką fotograficzną, która obejmuje rozległy obszar, w którym postacie ludzkie są ukazane w małej skali, często jako drobne elementy w kontekście większego krajobrazu. W przypadku zdjęcia przedstawiającego piaszczystą przestrzeń z sylwetkami ludzi w oddali, widoczna jest charakterystyczna cecha planu totalnego - podkreślenie przestrzeni i otoczenia, co skutkuje kreowaniem wrażenia ogromu i skali. Tego rodzaju ujęcia są często wykorzystywane w fotografii krajobrazowej, filmowej oraz reklamowej, aby oddać proporcje i kontekst przestrzenny. Umiejętnie stosując plan totalny, fotografowie mogą wywoływać emocje związane z rozległością natury, jak również konfrontować postacie z ich otoczeniem. Wiedza o rodzajach planów w fotografii jest kluczowa dla skutecznego komunikowania się z widzem oraz osiągania zamierzonych efektów estetycznych.

Pytanie 16

Wskaż prawidłowe parametry zdjęcia przeznaczonego do zamieszczenia w galerii internetowej.

A. JPEG, 72 ppi, RGB
B. TIFF, 300 ppi, CMYK
C. JPEG, 300 ppi, CMYK
D. TIFF, 72 ppi, RGB
Częstym problemem przy przygotowywaniu zdjęć do galerii internetowych jest mylenie potrzeb drukarskich z wymaganiami ekranów. Stosowanie formatu TIFF, choć daje świetną jakość i brak strat kompresji, zupełnie nie sprawdza się w internecie – pliki są za duże, a wiele przeglądarek nawet nie chce ich wyświetlać. Szczerze, wrzucenie TIFF-ów do galerii online to jakby próbować wozić piasek wyścigowym samochodem – niby się da, ale kompletnie nie o to chodzi. Kolejna sprawa to rozdzielczość – 300 ppi i tryb CMYK są typowe dla druku, bo tam liczy się precyzja i odwzorowanie kolorów na papierze. Internet zupełnie nie korzysta z tych ustawień, bo ekrany obsługują RGB i nie wyświetlają „punktów na cal”, tylko piksele. Skanowanie czy eksportowanie zdjęć w CMYK-u kończy się tym, że kolory na stronie są wyblakłe lub przekłamane. To niestety częsty błąd wśród osób, które bardziej czują druk niż web. JPEG przy 300 ppi też nie przynosi żadnej przewagi – plik jest tylko większy, a na ekranie nie widać różnicy. Podsumowując: format JPEG, rozdzielczość 72 ppi i przestrzeń kolorów RGB to nie przypadek, tylko wynik praktyki i branżowych zaleceń. Trzymanie się ich to nie tylko wygoda, ale też oszczędność czasu i pewność, że zdjęcia będą dobrze wyglądać u każdego użytkownika, niezależnie od sprzętu czy przeglądarki. Warto o tym pamiętać, żeby nie popełniać klasycznych błędów wynikających z przenoszenia nawyków z druku do internetu.

Pytanie 17

Zakreślony na ilustracji czerwoną elipsą przycisk służy do

Ilustracja do pytania
A. zmiany trybu fotografowania.
B. korekcji balansu bieli.
C. korekcji ekspozycji.
D. zmiany czułości matrycy.
Przycisk oznaczony skrótem „WB” służy do ustawiania i korygowania balansu bieli w aparacie. WB (white balance) decyduje o tym, jak aparat interpretuje temperaturę barwową światła, czyli czy zdjęcie będzie miało neutralne biele, czy pójdzie w stronę żółci, niebieskości, zieleni itp. Z mojego doświadczenia to jeden z kluczowych parametrów, jeśli chcemy, żeby kolory skóry, ubrania, produkt czy np. biała kartka wyglądały naturalnie. Standardowe presety WB w aparatach to m.in. światło dzienne, cień, zachmurzenie, żarówka, świetlówka, błysk lampy oraz tryb ręczny K (Kelviny). Po wciśnięciu tego przycisku i użyciu pokrętła możesz szybko przełączać się między tymi ustawieniami, dostosowując aparat do aktualnego oświetlenia. Dobrą praktyką w fotografii produktowej, portretowej i reportażowej jest kontrolowanie balansu bieli już na etapie wykonywania zdjęcia, zamiast zostawiania wszystkiego na automatyczny AWB. Dzięki temu seria zdjęć ma spójną kolorystykę, a późniejsza obróbka w programie graficznym jest znacznie szybsza i mniej destrukcyjna. W fotografii studyjnej często ustawia się stałą wartość WB (np. 5200K dla lamp błyskowych), żeby uniknąć przypadkowych zmian koloru między kolejnymi ujęciami. W RAW-ach balans bieli można korygować swobodniej, ale mimo to poprawne ustawienie WB w aparacie ułatwia ocenę ekspozycji i kolorów już na podglądzie, co jest po prostu wygodne i zgodne z dobrymi praktykami pracy na planie.

Pytanie 18

Jaką część padającego światła odbija powierzchnia szarej karty?

A. 90%
B. 18%
C. 30%
D. 3%
Odpowiedzi 3%, 90% oraz 30% są błędne, ponieważ nie uwzględniają specyfiki właściwości odbicia światła przez szare karty. Przy 3% odbicia mamy do czynienia z powierzchnią o bardzo niskiej refleksyjności, co nie jest charakterystyczne dla standardowych narzędzi używanych w fotografii. Tego typu powierzchnie mogą prowadzić do niedoszacowania ilości światła, co w praktyce skutkuje niedoświetlonymi zdjęciami i utratą detali w ciemnych obszarach. Odpowiedź 90% wskazuje na błędne przekonanie, że szare karty są bliskie odbicia światła od powierzchni białych, co jest mylące. Tego typu odbicie mogłoby sugerować, że karta działa jak lusterko, co jest absolutnie nieprawdziwe, gdyż celem jej użycia jest oddanie neutralnej wartości kolorystycznej, a nie maksymalne odbicie światła. Odpowiedź 30% również zniekształca rzeczywistość, ponieważ odbicie na poziomie 30% może być mylone z innymi powierzchniami, które są stosowane w różnych zastosowaniach, ale nie spełniają roli standardu kalibracji w fotografii. Dlatego ważne jest, aby rozumieć, że szara karta odbija 18% padającego światła, co czyni ją kluczowym narzędziem w zachowaniu prawidłowej ekspozycji i balansu kolorystycznego.

Pytanie 19

Wygładzanie skóry w programie Adobe Photoshop realizowane jest z użyciem narzędzia

A. stempel.
B. inteligentne wyostrzanie.
C. separacja częstotliwości.
D. gumka.
Separacja częstotliwości to moim zdaniem jedna z najbardziej profesjonalnych technik wygładzania skóry w Photoshopie, jaką można zastosować. Chodzi w niej o to, żeby rozdzielić obraz na dwie warstwy – jedną odpowiadającą za kolor i ton (czyli niskie częstotliwości), a drugą za szczegóły, takie jak pory, zmarszczki czy tekstura skóry (wysokie częstotliwości). Dzięki temu da się wygładzić nierówności i przebarwienia bez utraty detali, które są bardzo ważne, gdy chcemy, żeby efekt był naturalny. Ten sposób jest standardem w profesjonalnej retuszerskiej pracy, bo pozwala osiągnąć bardzo subtelne i naturalnie wyglądające rezultaty, bez tego plastikowego efektu, który często daje zwykłe rozmycie czy stempel. Przykładowo, jeśli mamy zdjęcie portretowe do portfolio albo reklamy kosmetyków, separacja częstotliwości umożliwi usunięcie niedoskonałości cery tak, że nikt nie zauważy, że było coś poprawiane. W branży beauty i modowej praktycznie wszyscy doświadczeni graficy z niej korzystają. Co ciekawe, ta metoda daje też pole do popisu, jeśli chcesz zachować bardziej artystyczny sznyt – można albo podkreślać detale, albo je ukrywać, wszystko zależy od Twojej wizji. Krótko mówiąc, separacja częstotliwości to rynkowy must have, jeśli poważnie myślisz o retuszu skóry w Photoshopie.

Pytanie 20

Aparat cyfrowy pełnoklatkowy charakteryzuje się matrycą o wymiarach

A. 17,3 x 13 mm
B. 22,2 x 14,8 mm
C. 24 x 36 mm
D. 23,6 x 15,7 mm
Pełnoklatkowy aparat cyfrowy charakteryzuje się matrycą o wymiarach 24 x 36 mm, co odpowiada standardowi formatu 35 mm, powszechnie stosowanemu w fotografii analogowej. Ten rozmiar matrycy umożliwia uzyskanie szerszego kąta widzenia oraz lepszej głębi ostrości w porównaniu do mniejszych matryc, co jest szczególnie istotne w fotografii krajobrazowej oraz portretowej. Dzięki pełnoklatkowemu formatowi możliwe jest też lepsze odwzorowanie szczegółów oraz mniejsze szumy w warunkach słabego oświetlenia, co czyni go preferowanym wyborem wśród profesjonalnych fotografów. Przykładem zastosowania pełnoklatkowych aparatów są sesje zdjęciowe w plenerze, gdzie wymagane jest uchwycenie detali oraz kolorów. Warto również zauważyć, że obiektywy zaprojektowane do współpracy z tym formatem oferują większą wszechstronność i lepsze osiągi optyczne, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w fotografii.

Pytanie 21

Co jest podstawowym celem korekcji kolorów w fotografii cyfrowej?

A. Dostosowanie balansu bieli i nasycenia
B. Zmiana formatu pliku
C. Zwiększenie rozdzielczości
D. Zredukowanie rozmiaru pliku
Korekcja kolorów w fotografii cyfrowej ma na celu przede wszystkim dostosowanie balansu bieli i nasycenia, co jest kluczowe dla uzyskania naturalnych i estetycznych obrazów. Balans bieli odnosi się do ustawienia kolorów w taki sposób, aby białe obiekty na zdjęciu rzeczywiście były białe, bez niepożądanych odcieni, które mogą wynikać z oświetlenia o różnej temperaturze barwowej. Z kolei nasycenie wpływa na intensywność kolorów, umożliwiając ich wzmocnienie lub stonowanie w zależności od zamierzonego efektu artystycznego. Korekcja kolorów jest procesem, który łączy aspekty techniczne i artystyczne, pozwalając fotografom na tworzenie zdjęć zgodnych z ich wizją, a także na wierne odzwierciedlenie rzeczywistości. W praktyce korekcja kolorów odbywa się przy użyciu oprogramowania do edycji zdjęć, takiego jak Adobe Lightroom lub Photoshop, które oferują zaawansowane narzędzia do precyzyjnego dostosowania każdego aspektu kolorystyki obrazu.

Pytanie 22

Aby uzyskać srebrną kopię pozytywową z negatywu czarno-białego w skali odwzorowania 1:1, konieczne jest zastosowanie

A. plotera laserowego
B. kopiarki stykowej
C. powiększalnika
D. skanera płaskiego
Wybór plotera laserowego do wykonania srebrnej kopii pozytywowej z negatywu czarno-białego jest nieodpowiedni, ponieważ ta technologia jest przeznaczona głównie do druku cyfrowego, a nie do reprodukcji analogowych negatywów. Plotery laserowe stosowane są w grafice komputerowej, gdzie przekształcają cyfrowe dane na obraz, co w przypadku negatywu analogowego spowodowałoby utratę detali i autentyczności obrazu. Kolejnym błędnym podejściem jest wykorzystanie powiększalnika, który służy do powiększania obrazu negatywu, ale nie jest zoptymalizowany do uzyskiwania dokładnych kopii w skali 1:1, co jest istotne w kontekście jakości kopiowania. Ponadto, skanery płaskie, mimo że umożliwiają skanowanie negatywów, wprowadzają proces cyfrowy, który może prowadzić do zniekształceń i utraty jakości w porównaniu do bezpośredniego kopiowania. W związku z tym, kluczowym błędem w tym rozumowaniu jest nieuwzględnienie różnic w technologii i ich wpływu na wyniki reprodukcji, co prowadzi do nieprawidłowego wyboru metody kopiowania. Gdy chodzi o archiwizację lub profesjonalne powielanie obrazów, należy zawsze kierować się zasadą, że bezpośrednie metody analogowe, takie jak kopiarka stykowa, są bardziej odpowiednie do zachowania oryginalnej jakości i szczegółów obrazu.

Pytanie 23

Przedstawione zdjęcie jest charakterystyczne dla fotografii

Ilustracja do pytania
A. reportażowej.
B. portretowej.
C. technicznej.
D. artystycznej.
Patrząc na to zdjęcie, można mieć różne skojarzenia, jednak ważne jest, żeby umieć rozpoznać charakter fotografii na podstawie jej celu i stylu wykonania. Fotografia techniczna zwykle skupia się na przekazaniu szczegółowych informacji o obiektach, procesach czy urządzeniach – ma być maksymalnie neutralna, dokładna, często pozbawiona emocji i kontekstu społecznego. Tutaj nie obserwujemy żadnej analizy technicznej, ani opisu urządzeń czy produktów. Portretowa fotografia z kolei nastawiona jest na indywidualne przedstawienie osoby, jej emocji, cech charakterystycznych, czasem z mocnym naciskiem na estetykę, światło i kompozycję. W tym przypadku osoby na zdjęciu nie pozują – to nie jest klasyczny portret, nie chodzi tu o wydobycie osobowości czy stylizacji konkretnego człowieka, tylko o pokazanie szerszej sytuacji. Fotografia artystyczna to trochę inna bajka – tu liczy się przede wszystkim wizja autora, symbolika, ekspresja, czasem eksperymenty z formą czy obróbką zdjęcia. Na tym zdjęciu brakuje wyraźnych śladów indywidualnego stylu czy artystycznego przetworzenia rzeczywistości – kompozycja jest dość zwyczajna, skupiona na relacji i kontekście. Typowy błąd to utożsamianie każdej niepozowanej sceny z artystyczną fotografią albo mylenie reportażu z portretem tylko dlatego, że w kadrze są ludzie w ciekawych strojach. Tymczasem kluczowe jest tu podejście dokumentalne, obserwacja rzeczywistości i rejestracja zdarzeń, a nie kreacja czy prezentacja produktu lub osoby. Dobre rozumienie różnic między tymi rodzajami fotografii to podstawa w pracy każdego fotografa – pozwala świadomie wybierać środki wyrazu i lepiej trafiać do odbiorcy.

Pytanie 24

Jaką wartość ma ogniskowa standardowego obiektywu w aparacie średnioformatowym?

A. 18 mm
B. 80 mm
C. 50 mm
D. 180 mm
Wybór ogniskowej obiektywu w fotografii średnioformatowej nie jest kwestią przypadku, a dokładnego zrozumienia, jak różne ogniskowe wpływają na obraz. 50 mm, choć popularna w formacie pełnoklatkowym jako standard, w średnim formacie może nie oddać odpowiednich proporcji. Dzieje się tak, ponieważ w średnioformatowych aparatach efekt perspektywy oraz głębia ostrości są inne. W przypadku 180 mm, mamy do czynienia z teleobiektywem, który jest bardziej odpowiedni do zdjęć z daleka, takich jak fotografia przyrody czy sportowa. Tego typu obiektyw, choć doskonały w swoim zastosowaniu, sprawia, że fotografia portretowa staje się trudniejsza, ponieważ wymaga większej odległości od modela, co może wpływać na interakcję i atmosferę w sesji. Ogniskowa 18 mm to z kolei obiektyw szerokokątny, który w kontekście aparatu średnioformatowego wprowadza zniekształcenia perspektywy, co w przypadku portretów nie jest pożądane. Zrozumienie, że każda z ogniskowych ma swoje specyficzne zastosowanie, jest kluczowe. Typowe błędy myślowe obejmują mylenie oferty ogniskowej w różnych formatach oraz nieodpowiednią ocenę, jaką rolę odgrywa ogniskowa w kontekście zamierzonego efektu wizualnego. Dlatego tak istotne jest dostosowanie ogniskowej do rodzaju fotografii, którą planujemy wykonać.

Pytanie 25

Jakie jest standardowe rozdzielczość zdjęcia przeznaczonego do publikacji w sieci?

A. 300 ppi
B. 72 ppi
C. 82 ppi
D. 150 ppi
W przypadku rozdzielczości 150 ppi, często mylnie przyjmuje się, że można jej używać do obrazów internetowych. Rozdzielczość ta jest stosunkowo wysoka i bardziej odpowiednia dla druku, gdzie detale mają kluczowe znaczenie. Wykorzystanie takiej rozdzielczości w Internecie może prowadzić do niepotrzebnego zwiększenia rozmiaru pliku, co negatywnie wpływa na czas ładowania strony. Warto zauważyć, że w dobie optymalizacji stron internetowych, nadmierna jakość obrazów może zaszkodzić, zamiast pomóc. Podobnie, odpowiedź 82 ppi również nie jest standardem w publikacjach internetowych. Choć wartości te są zbliżone do 72 ppi, to brak jest uzasadnienia dla ich stosowania, co może wprowadzać zamieszanie wśród projektantów. W kontekście rozdzielczości 300 ppi, warto podkreślić, że jest to typowa wartość dla druku, co sprawia, że nie ma zastosowania w mediach cyfrowych. Użycie tak wysokiej rozdzielczości na stronach internetowych nie tylko zwiększa czas ładowania, ale także powoduje nieefektywne wykorzystanie miejsca na serwerach. Właściwe podejście do rozdzielczości obrazów w Internecie polega na zrozumieniu, że 72 ppi to wystarczająca wartość dla wyświetlania zdjęć, co zostało potwierdzone przez badania i praktyki w zakresie web designu.

Pytanie 26

Oświetlenie rembrandtowskie w portrecie

A. podkreśli ramiona modela.
B. uwidoczni podbródek.
C. podkreśli włosy modela.
D. uwidoczni kość policzkową.
Oświetlenie rembrandtowskie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i klasycznych sposobów ustawienia światła w portrecie. Jego cechą charakterystyczną jest powstanie niewielkiego, trójkątnego obszaru światła na policzku modela po stronie przeciwnej do głównego źródła światła. Moim zdaniem, właśnie to subtelne światło pod okiem, na kości policzkowej, nadaje zdjęciu niezwykłą głębię i trójwymiarowość. W branży fotograficznej, szczególnie przy portretach studyjnych, rembrandt emanuje profesjonalizmem i świadomym podejściem do modelowania sylwetki twarzy. Poprzez wydobycie kości policzkowej, uzyskujemy wrażenie szlachetności i rzeźbiarskiego kształtu twarzy, co często stosuje się w portretach artystycznych, reklamowych czy nawet w fotografii biznesowej. Standardy pracy ze światłem w portrecie podkreślają, że takie ustawienie światła buduje charakterystyczny kontrast i naturalność, a jednocześnie nie spłaszcza rysów twarzy. Z mojego doświadczenia wynika, że oświetlenie rembrandtowskie bywa najlepszym wyborem tam, gdzie chcemy podkreślić osobowość i siłę portretowanej osoby. Sam Rembrandt van Rijn, od którego ta technika się wywodzi, stosował takie światło, by nadać swoim dziełom głębię psychologiczną i wyrazisty charakter. W praktyce, jeśli chcesz wyróżnić kość policzkową i uzyskać naturalny, a zarazem dramatyczny efekt, właśnie rembrandtowski układ światła będzie strzałem w dziesiątkę.

Pytanie 27

Technika uchwytywania obrazów, których zakres tonalny przekracza możliwości matrycy cyfrowego aparatu, to

A. HDR
B. DSLR
C. HD
D. Ultra HD
HDR (High Dynamic Range) to technika rejestrowania obrazów, która pozwala na uchwycenie szerszej rozpiętości tonalnej, niż jest to możliwe za pomocą standardowych aparatów. Dzięki HDR możliwe jest łączenie kilku zdjęć o różnych ekspozycjach, co pozwala na uchwycenie detali zarówno w jasnych, jak i ciemnych partiach obrazu. Przykładem zastosowania tej metody jest fotografia krajobrazów, gdzie oświetlenie może bardzo różnić się w różnych częściach kadru. W praktyce, aby uzyskać efekt HDR, fotografuje się ten sam obiekt z różnymi ustawieniami ekspozycji, a następnie łączy się te zdjęcia w programie graficznym. Technika ta jest szczególnie popularna wśród profesjonalnych fotografów oraz twórców treści wizualnych, którzy chcą uzyskać bardziej realistyczne i atrakcyjne zdjęcia. Warto dodać, że stosowanie HDR wymaga odpowiedniego sprzętu oraz znajomości programów do obróbki zdjęć, takich jak Adobe Photoshop czy Lightroom, które oferują zaawansowane narzędzia do tworzenia obrazów HDR, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.

Pytanie 28

Zniszczenie powłoki antyrefleksyjnej na soczewce obiektywu było wynikiem zastosowania podczas konserwacji

A. optycznego środka do czyszczenia.
B. gruszki.
C. gospodarczego środka do czyszczenia.
D. pędzelka.
To jest właśnie ten moment, kiedy praktyka spotyka się z teorią. Gospodarcze środki do czyszczenia, czyli na przykład różne płyny do mycia szyb czy uniwersalne detergenty kuchenne, naprawdę potrafią narobić szkód podczas czyszczenia obiektywów. Chodzi o to, że one często zawierają silne związki chemiczne (na przykład amoniak, alkohol izopropylowy w nieodpowiednich stężeniach albo inne agresywne rozpuszczalniki), które bez problemu rozpuszczą, zerwą lub uszkodzą delikatne powłoki nakładane na soczewki. W branży foto i optycznej zawsze zaleca się stosowanie dedykowanych środków czyszczących, które są neutralne chemicznie i przeznaczone typowo do soczewek z powłoką antyrefleksyjną. Szczerze mówiąc, nawet lekki kontakt soczewki z nieprzeznaczonym do tego środkiem gospodarczym może zostawić trwałe plamy, przebarwienia albo mikrouszkodzenia, które później wpływają na jakość zdjęć – pojawiają się np. odblaski, spadek kontrastu, nieprzyjemny efekt mgiełki. W praktyce, na szkoleniach i warsztatach zawsze mówi się: „Nie sięgaj po domowe środki! To nie lustro w łazience.” Używanie specjalistycznych preparatów i miękkich ściereczek z mikrofibry pozwala utrzymać optykę w idealnym stanie przez długie lata. Warto też pamiętać, że naprawa uszkodzonej powłoki jest kosztowna i często nieopłacalna. Lepiej zapobiegać niż leczyć – to podstawowa zasada w pracy z każdym sprzętem optycznym.

Pytanie 29

Minimalna rozdzielczość zdjęcia przeznaczonego do wydruku w formacie A4 (210×297 mm) z zachowaniem jakości 300 dpi wynosi

A. 1024×1200 pikseli
B. 2480×3508 pikseli
C. 1240×1754 pikseli
D. 800×600 pikseli
Rozważając błędne odpowiedzi, można zauważyć, że każda z nich nie spełnia wymogów dotyczących jakości druku. Odpowiedzi takie jak 1240×1754 pikseli, 1024×1200 pikseli czy 800×600 pikseli zakładają znacznie niższą rozdzielczość, co prowadzi do wielu problemów. W przypadku 1240×1754 pikseli, mamy odpowiednik 150 dpi, co jest minimalną jakością do druku, ale nie gwarantuje odpowiedniego odwzorowania szczegółów. Pozostałe wartości są jeszcze gorsze i nie nadają się do profesjonalnego wydruku. Typowym błędem myślowym jest założenie, że dla mniejszych formatów, jak A4, można stosować znacznie niższe rozdzielczości. W rzeczywistości, im większa jakość, tym lepszy rezultat, szczególnie w kontekście ostrości i detali obrazu. W branży graficznej standardem jest dążenie do 300 dpi, a każda rozdzielczość poniżej tej wartości może prowadzić do nieakceptowalnych efektów, takich jak pikselizacja czy rozmycie. Użytkownicy zbyt często zapominają, że druk to nie tylko same cyfrowe pliki, ale również fizyczna jakość, która wymaga szczególnej uwagi w kontekście przygotowania materiałów do druku.

Pytanie 30

Parametr D-max określa możliwości skanera w zakresie

A. szybkości transferu podczas rejestracji wieloprzebiegowej.
B. korekcji kurzu na podstawie detekcji w podczerwieni.
C. zdolności rozdzielczej w najjaśniejszych partiach obrazu.
D. różnicowania tonów w ciemnych partiach obrazu.
Parametr D-max opisuje maksymalną gęstość optyczną, jaką skaner jest w stanie poprawnie zarejestrować i rozróżnić. Mówiąc po ludzku: im wyższe D-max, tym lepsza zdolność skanera do różnicowania szczegółów i tonów w bardzo ciemnych partiach obrazu, np. w głębokich cieniach slajdu czy negatywu. W praktyce to właśnie tam najłatwiej wszystko „zlewa się w czarną plamę”, jeśli urządzenie ma słaby zakres tonalny. D-max wiąże się bezpośrednio z zakresem dynamicznym skanera. Dobry skaner do materiałów fotograficznych ma zwykle D-max w okolicach 3,6–4,0 i więcej. Dzięki temu potrafi wyciągnąć detale z gęstych, mocno naświetlonych fragmentów filmu, gdzie gęstość optyczna emulsji jest wysoka. Moim zdaniem, przy pracy ze slajdami i negatywami to jeden z kluczowych parametrów – często ważniejszy niż sama rozdzielczość w dpi, bo bez poprawnego odwzorowania cieni zdjęcie wygląda płasko i sztucznie. W praktyce widać to np. przy skanowaniu scen nocnych, wnętrz z mocnym kontrastem, garniturów, włosów czy ciemnych tkanin – skaner z wysokim D-max pokaże fakturę materiału, przejścia tonalne, subtelne różnice w czerniach, podczas gdy słabszy model zrobi z tego jednolitą plamę. W dobrych praktykach przyjmuje się, że do profesjonalnego archiwizowania materiałów fotograficznych warto wybierać skanery o możliwie wysokim D-max, właśnie po to, żeby maksymalnie zachować informacje w cieniach, które potem można jeszcze obrabiać w postprocessingu bez agresywnego podbijania szumów. To też powód, dla którego skanery dedykowane do filmów są często wyżej cenione niż zwykłe skanery płaskie – zwykle mają lepszy zakres dynamiczny, a więc i wyższy D-max.

Pytanie 31

W jakim procesie chemicznym przetwarzania materiału fotograficznego następuje faza wywoływania czarno-białego?

A. E-6
B. RA-4
C. CN-16
D. C-41
Wybór innych procesów, takich jak CN-16, C-41 czy RA-4, może wynikać z nieporozumienia dotyczącego klasyfikacji procesów chemicznych stosowanych w fotografii. Proces CN-16 jest przeznaczony głównie dla filmów czarno-białych, ale nie obejmuje etapu wywoływania czarno-białego, a jego zastosowanie ogranicza się do materiałów o wyższej czułości. Z kolei C-41 to standardowy proces wywoływania kolorowego filmu negatywowego, który skupia się na uzyskiwaniu kolorowych obrazów, a tym samym również nie obejmuje wywoływania czarno-białego. Proces RA-4 z kolei dotyczy kolorowych materiałów fotograficznych i jest wykorzystywany do wywoływania odbitek barwnych, co również czyni go niewłaściwym w kontekście pytania. Zrozumienie tych procesów wymaga głębszej wiedzy na temat chemii fotograficznej oraz znaczenia poszczególnych etapów obróbki. Typowym błędem myślowym jest zakładanie, że każdy z wymienionych procesów jest uniwersalny i może być stosowany do różnych typów materiałów bez uwzględnienia ich specyficznych wymagań. Każdy z tych procesów ma swoje unikalne etapy, chemikalia oraz warunki pracy, co wymaga precyzyjnego doboru w zależności od rodzaju materiału fotograficznego.

Pytanie 32

Pentagonalny pryzmat stanowi element konstrukcji

A. obiektywu fotograficznego
B. powiększalnika w ciemni
C. korpusu aparatu fotograficznego
D. skanera bębnowego
Pryzmat pentagonalny jest kluczowym elementem konstrukcji korpusu aparatu fotograficznego, ponieważ pełni funkcję zmiany kierunku światła, co umożliwia prawidłowe kadrowanie obrazu. W aparatach lustrzankowych pryzmat ten pozwala na odwrócenie obrazu oraz jego skierowanie do wizjera, co jest niezwykle istotne dla fotografa. Dzięki zastosowaniu pryzmatu pentagonalnego, użytkownik widzi dokładny obraz, jaki będzie rejestrowany przez matrycę aparatu. To rozwiązanie jest zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi, zapewniającym wysoką jakość obrazu oraz wygodę w użytkowaniu. Praktycznym przykładem zastosowania pryzmatu pentagonalnego są aparaty Canon i Nikon, które wykorzystują tę konstrukcję w swoich lustrzankach cyfrowych. Umożliwia to fotografom precyzyjne ustawienie kadru przed wykonaniem zdjęcia, co jest kluczowe w procesie twórczym. Ponadto, pryzmaty stosowane w nowoczesnych aparatach wykonane są z wysokiej jakości szkła optycznego, co minimalizuje zniekształcenia optyczne i poprawia ostrość obrazu. Zrozumienie roli pryzmatu w konstrukcji aparatu fotograficznego jest kluczowe dla każdego, kto pragnie zgłębić tajniki fotografii.

Pytanie 33

Wybielanie zębów w programie Adobe Photoshop realizuje się z użyciem opcji

A. kontrast, posteryzacja.
B. jasność, mieszanie kanałów.
C. lasso, barwy/nasycenie.
D. lasso, gradient.
Wybielanie zębów w Photoshopie to temat, który przewija się w pracy każdego grafika czy retuszera. Odpowiedź „lasso, barwy/nasycenie” jest najbardziej trafiona, bo dokładnie oddaje praktykę stosowaną w branży. Najpierw używa się narzędzia lasso, żeby precyzyjnie zaznaczyć same zęby – to pozwala uniknąć wybielenia dziąseł czy ust, co wyglądałoby nienaturalnie. Następnie w menu „Obraz” -> „Dopasowania” -> „Barwa/Nasycenie” (Hue/Saturation) można obniżyć nasycenie w zakresie żółci (Yellow) albo lekko podnieść jasność, żeby uzyskać efekt bielszych zębów. Dobrze jest nie przesadzać – w branży mówi się, że zęby mają być białe, ale nie świecące jak neon, bo to od razu wygląda sztucznie. Moim zdaniem, bardzo ważne jest też sprawdzenie efektu na różnych monitorach, bo różne kalibracje potrafią mocno przekłamać kolorystykę. Warto pamiętać, że ten sposób pozwala zachować naturalną teksturę i odcień zębów, a nie zamienia ich w białe plamy, co czasami widuje się w amatorskich przeróbkach. To rozwiązanie jest po prostu szybkie, skuteczne i zgodne z profesjonalnymi workflow – większość tutoriali na YouTube czy oficjalnych poradników Adobe właśnie do tego zachęca.

Pytanie 34

Aby uchwycić postać w pełnym wymiarze na zdjęciu, należy zmieścić

A. połowę postaci
B. wyłącznie głowę
C. postać do kolan
D. całą postać
Wykonanie zdjęcia postaci w pełnym planie oznacza uchwycenie jej w całości, co jest kluczowe dla oddania zarówno detali postaci, jak i kontekstu otoczenia. W pełnym planie osoba jest umieszczona w kadrze od stóp do głowy, co pozwala na zaprezentowanie postawy, mimiki oraz emocji. Taki sposób kadrowania jest powszechnie stosowany w fotografii portretowej, reklamowej oraz w filmie, gdzie istotne jest pokazanie, jak postać wchodzi w interakcję z otoczeniem. Przykładem takiego zastosowania może być zdjęcie modela w odzieży, które ma na celu zaprezentowanie nie tylko samego ubrania, ale także stylu, w jakim jest noszone. Warto pamiętać, że stosowanie pełnego planu w fotografii zachowuje proporcje i pozwala widzowi na lepsze zrozumienie kompozycji. Dobrą praktyką jest również zwrócenie uwagi na tło i jego wpływ na odbiór postaci, aby całość była harmonijna i przyciągająca wzrok.

Pytanie 35

W celu ograniczenia wilgoci w torbie fotograficznej, w której przechowywany jest sprzęt zdjęciowy, stosuje się

A. dodatkowe ściereczki z mikrowłókien.
B. saszetki zapachowe.
C. saszetki z żelem krzemionkowym.
D. dodatkowe waciki i chusteczki papierowe.
Saszetki z żelem krzemionkowym, często spotykane pod nazwą silica gel, to bardzo praktyczne i polecane rozwiązanie do ochrony sprzętu fotograficznego przed wilgocią. Dlaczego właśnie ten żel? Bo jego mikroskopijne granulki mają zdolność wiązania cząsteczek wody z powietrza, przez co skutecznie obniżają poziom wilgotności w zamkniętych przestrzeniach, takich jak torba na aparat. To szczególnie ważne, jeśli ktoś przechowuje sprzęt w miejscach narażonych na zmienne warunki – w piwnicy, samochodzie, zimą czy latem, kiedy wilgotność bywa wysoka. Z mojego doświadczenia takie saszetki potrafią uratować obiektyw przed zaparowaniem lub zminimalizować ryzyko powstawania pleśni na soczewkach i stykach elektronicznych. Nawet w profesjonalnych instrukcjach obsługi sprzętu foto, producenci sugerują właśnie takie rozwiązania. Warto pamiętać, że żel krzemionkowy można co jakiś czas regenerować – wystarczy wysuszyć saszetki w piekarniku i dalej spełniają swoją rolę. Widać tu wyraźnie, że stosowanie takich pochłaniaczy wilgoci to już standardowa praktyka w branży, powszechnie rekomendowana przez fachowców. W torbie foto żel krzemionkowy to taki cichy ochroniarz, który działa, choć na pierwszy rzut oka nic nie widać.

Pytanie 36

W jaki sposób oświetlony jest przedmiot na przedstawionym planie zdjęciowym?

A. Światłem bezpośrednim, rozproszonym.
B. Światłem pośrednim, skierowanym.
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Światłem bezpośrednim, skierowanym.
D. Światłem pośrednim, rozproszonym.
Na tym planie zdjęciowym przedmiot oświetlony jest światłem pośrednim, rozproszonym. To podejście jest bardzo popularne, szczególnie kiedy zależy nam na równomiernym oświetleniu bez ostrych cieni i przejść tonalnych. Światło rozproszone uzyskuje się dzięki odpowiednim modyfikatorom, np. softboxom, parasolom lub płaszczyznom dyfuzyjnym – na rysunku widać wyraźnie takie elementy. Światło pośrednie oznacza, że nie pada ono bezpośrednio z lampy na obiekt, lecz najpierw jest rozpraszane przez powierzchnię dyfuzyjną. Dzięki temu faktury obiektu są delikatnie podkreślone, a całość wygląda bardzo naturalnie i przyjemnie dla oka. Moim zdaniem to rozwiązanie jest wręcz branżowym standardem np. w fotografii produktowej czy kulinarnej, gdzie detal nie może być przytłoczony kontrastem. Praktycznie każda sesja, podczas której ważne jest wierne oddanie kolorystyki i szczegółów, korzysta z tego typu setupu. Z mojego doświadczenia wynika, że w codziennej pracy dużo łatwiej kontrolować taki rozkład światła – można szybko zniwelować niechciane refleksy czy zbyt ostre cienie. Warto pamiętać, że to ustawienie daje dużą powtarzalność efektów i jest mało podatne na błędy początkujących.

Pytanie 37

Wskaż typ aparatów, które nie posiadają trybu rejestracji wideo.

A. Kompaktowe.
B. Wielkoformatowe.
C. Wodoodporne kompaktowe.
D. Bezlusterkowe.
Wiele osób automatycznie zakłada, że każdy nowoczesny aparat fotograficzny musi mieć tryb rejestracji wideo i stąd pojawiają się błędne odpowiedzi dotyczące modeli kompaktowych, bezlusterkowych czy nawet wodoodpornych kompaktów. W rzeczywistości jednak producenci już dawno wprowadzili funkcję filmowania nawet do najtańszych i najprostszych cyfrówek. Kompaktowe aparaty, pomimo swojej prostoty i niewielkich wymiarów, od lat posiadają tryb wideo – czasem o bardzo podstawowych parametrach, ale jednak. Bezlusterkowce z kolei są dzisiaj standardem w fotografii i filmie – niektóre modele z segmentu profesjonalnego, jak Sony Alpha czy Canon EOS R, wręcz wyrastają na sprzęt typowo filmowy, szczególnie w branżach takich jak reportaż czy materiały reklamowe. Wodoodporne kompaktowe aparaty, często wybierane na wakacje, do sportów wodnych czy wypraw outdoorowych, bardzo często mają zaimplementowane funkcje nagrywania filmów, nawet w jakości 4K czy slow-motion. Typowym błędem myślowym jest utożsamianie wodoodporności czy prostoty konstrukcji z ograniczeniem funkcji – a to już dawno przestało być prawdą. W praktyce tylko aparaty wielkoformatowe, oparte na tradycyjnej konstrukcji z dużą matrycą lub kliszą, nie posiadają trybu wideo, bo są projektowane wyłącznie do zdjęć statycznych, gdzie priorytetem jest jakość i sterowanie perspektywą. Branżowe standardy pokazują, że każdy aparat konsumencki, nawet niepozorny kompakt czy model do nurkowania, ma już rejestrację wideo – to wręcz wymóg rynku. Z mojego doświadczenia wynika, że takie uproszczenia prowadzą do pomyłek i warto dokładnie sprawdzać specyfikacje techniczne przed zakupem lub użyciem aparatu w konkretnym projekcie.

Pytanie 38

W znajdującym się przed matrycą filtrze Bayera

A. mikrofiltrów czerwonych jest dwukrotnie więcej od każdego z pozostałych.
B. mikrofiltrów zielonych jest dwukrotnie więcej od każdego z pozostałych.
C. wszystkie mikrofiltry występują w takiej samej ilości.
D. mikrofiltrów niebieskich jest dwukrotnie więcej od pozostałych.
Filtr Bayera to standardowy sposób rozmieszczenia mikrofiltrów barwnych na większości klasycznych matryc światłoczułych w aparatach cyfrowych. Jego konstrukcja nie jest przypadkowa ani „po równo” podzielona między wszystkie kolory. Częsty błąd polega na intuicyjnym myśleniu, że skoro mamy trzy podstawowe barwy RGB, to filtrów czerwonych, zielonych i niebieskich powinno być tyle samo. Brzmi to logicznie, ale kompletnie nie uwzględnia fizjologii ludzkiego wzroku i sposobu, w jaki zapisujemy informację o jasności (luminancji). W klasycznym wzorze Bayera występuje blok 2×2 piksele, w którym mamy dwa zielone mikrofiltry oraz po jednym czerwonym i niebieskim. Nie ma więc ani sytuacji, w której wszystkie mikrofiltry występują w takiej samej ilości, ani takiej, w której to czerwony czy niebieski dominuje liczebnie. Ludzkie oko ma największą czułość właśnie w obszarze odpowiadającym mniej więcej kanałowi zielonemu, dlatego nadmiar zielonych filtrów poprawia rozdzielczość luminancji, ostrość i ogólną „czytelność” detali. Kolejna typowa pomyłka to założenie, że skoro w fotografii często mówi się o „ciepłych” barwach, to może czerwony jest bardziej faworyzowany w konstrukcji matryc. W rzeczywistości kanał czerwony jest ważny dla odwzorowania skóry czy zachodów słońca, ale nie decyduje tak mocno o postrzeganej ostrości jak zielony. Podobnie z niebieskim: choć wpływa na klimat zdjęcia, głównie w cieniach i w niebie, to jego udział w filtrze Bayera nie jest większy, tylko dokładnie taki sam jak czerwonego. Z mojego doświadczenia wynika, że niezrozumienie tego układu prowadzi później do błędnych wniosków przy analizie szumu, ostrości czy działania demosaikowania w RAW-ach. W praktyce, jeśli pamiętasz, że w standardowym filtrze Bayera zielonego jest dwa razy więcej niż czerwonego i niebieskiego, łatwiej zrozumieć, skąd biorą się różnice w jakości kanałów i dlaczego algorytmy przetwarzania obrazu tak mocno opierają się na informacji z kanału G.

Pytanie 39

Który rodzaj układu kompozycyjnego zastosowano na fotografii?

Ilustracja do pytania
A. Kompozycję zamkniętą i asymetryczną.
B. Kompozycję otwartą i symetryczną.
C. Kompozycję zamkniętą i centralną.
D. Kompozycję otwartą i rytmiczną.
Na tej fotografii można łatwo się pomylić, bo pojawia się kilka cech, które sugerują różne typy kompozycji. Jednak istotne jest, żeby dokładnie przeanalizować, jakie elementy naprawdę przeważają. Kompozycja zamknięta i centralna zakłada, że główny motyw jest jasno ograniczony ramami zdjęcia i zlokalizowany w centrum – tutaj natomiast wszystko dynamicznie ucieka poza kadr, a wzrok prowadzony jest spiralnie, więc trudno mówić o centralizacji i zamknięciu. Kompozycja otwarta i symetryczna wymagałaby, żeby układ elementów rozkładał się równo po obu stronach osi zdjęcia, tymczasem spiralne schody i ich rytmiczny układ wykluczają symetrię. Kompozycja zamknięta i asymetryczna również nie pasuje, ponieważ choć linie mają nieregularny przebieg, nadal nie da się tu mówić o zamknięciu kadru i ograniczeniu przestrzeni – zdjęcie aż prosi się, by wyobrazić sobie, co jest dalej. Typowe błędy to utożsamianie powtarzalności z symetrią lub zakładanie, że każdy „okrągły” motyw jest centralny. Tymczasem w praktyce branżowej, na przykład podczas fotografowania architektury, kładzie się nacisk na rozróżnianie rytmu (opartego na powtórzeniach) od symetrii (opartej na lustrzanym odbiciu). Warto pamiętać, że kompozycja otwarta zawsze zachęca odbiorcę do myślenia, co jest poza zdjęciem, a rytmiczność wynika tu z powtarzających się elementów – nie z ich symetrycznego ułożenia ani centralnego położenia. To kluczowa różnica, często pomijana przez początkujących.

Pytanie 40

Na fotografiach wykonanych na materiale reversyjnym przeznaczonym do światła dziennego przy temperaturze barwowej 3200K zaobserwuje się dominację koloru

A. fioletowego
B. niebieskiego
C. bursztynowego
D. zielonego
Wybór kolorów takich jak purpurowy, zielony czy niebieski wynika z nieprawidłowego zrozumienia, jak temperatura barwowa wpływa na percepcję kolorów w fotografii. Purpurowy kolor, choć może być postrzegany jako intensywny i atrakcyjny, nie odnosi się do zjawisk zachodzących przy oświetleniu o temperaturze 3200K. Tego typu światło jest oparte na ciepłej palecie barw, co skutkuje wytwarzaniem odcieni bursztynowych. W przypadku zielonego koloru, można by pomyśleć o jego dominacji w kontekście nieodpowiedniego balansowania bieli, jednak w praktyce, światło o niższej temperaturze barwowej nie favorzuje zieleni. Niebieski kolor z kolei jest związany z wyższymi temperaturami barwowymi, typowymi dla zimnego światła dziennego – powyżej 5500K. Typowe błędy myślowe, które prowadzą do błędnych odpowiedzi, często wynikają z braku zrozumienia skali temperatur barwowych oraz ich wpływu na reprodukcję kolorów w różnych warunkach oświetleniowych. Również, nieznajomość właściwości materiałów odwracalnych i ich reakcji na różne źródła światła wprowadza w błąd. W związku z tym, świadome podejście do doboru materiałów oraz zrozumienie zasad działania temperatur barwowych są kluczowe dla uzyskania zamierzonych efektów w fotografii.