Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.05 - Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
  • Data rozpoczęcia: 18 lutego 2026 01:33
  • Data zakończenia: 18 lutego 2026 01:41

Egzamin zdany!

Wynik: 21/40 punktów (52,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Na jednowarstwowym nośniku Blu-ray maksymalny rozmiar zapisywanego pliku wynosi

A. 700 MB
B. 4,7 GB
C. 1,4 GB
D. 25 GB
Odpowiedzi 4,7 GB, 1,4 GB i 700 MB to pojemności nośników, które są naprawdę małe w porównaniu do Blu-ray. To może prowadzić do nieporozumień, jeśli chodzi o przechowywanie danych. DVD z pojemnością 4,7 GB było popularne, ale w dzisiejszych czasach to już nie wystarcza. Potem mamy 1,4 GB, co jest typowe dla nośników CD, które w sumie już dawno wyszły z użycia. Odpowiedz 700 MB odnosi się do CD-R, co też jest niewystarczające, gdy chcemy przechowywać filmy w HD czy bardziej wymagające gry. To wszystko może się wydawać skomplikowane, ale zrozumienie tych różnic jest ważne, żeby dobrze zarządzać danymi. Po prostu ważne, żeby wiedzieć, jakie formaty są najlepsze do różnych zadań, a to pomoże w praktycznym wykorzystaniu tych technologii.

Pytanie 2

Wskaż źródła cyfrowe sygnałów dźwiękowych.

A. Komputer stacjonarny z napędem CD/DVD.
B. Dysk zewnętrzny oraz analogowy gramofon.
C. Odtwarzacz płyt CD lub DVD i winylowa płyta.
D. Odtwarzacz mp3 oraz szpulowy magnetofon.
Wybór innych opcji, takich jak odtwarzacz mp3 i magnetofon szpulowy, dysk przenośny, czy gramofon analogowy, nie jest poprawny w kontekście cyfrowych źródeł sygnałów fonicznych. Odtwarzacze mp3, mimo że odtwarzają pliki audio w formatach cyfrowych, są jedynie urządzeniami do odtwarzania, a nie źródłami sygnału. W praktyce, mogą one przetwarzać sygnał audio, ale nie tworzą go. Magnetofon szpulowy działa na zasadzie analogowej i zapisuje dźwięk na taśmie magnetycznej, co czyni go źródłem analogowym, a nie cyfrowym. Z kolei dyski przenośne są nośnikami danych, na których mogą być przechowywane pliki audio, ale same w sobie nie są źródłem sygnału fonicznego. Gramofon analogowy wykorzystuje mechaniczne odczytanie dźwięku z płyt winylowych, co również klasyfikuje go jako źródło analogowe. Typowe nieporozumienia dotyczące tej kwestii często wynikają z mylenia koncepcji nośników danych z rzeczywistymi źródłami sygnałów. Aby poprawnie rozróżnić cyfrowe źródła sygnałów fonicznych, należy skupić się na urządzeniach, które umożliwiają zarówno odczyt, jak i przetwarzanie sygnału audio w formacie cyfrowym, takich jak komputery stacjonarne czy odtwarzacze CD z funkcją konwersji dźwięku.

Pytanie 3

Jakiego narzędzia w Adobe Photoshop używa się do podziału obrazu na mniejsze części w celu publikacji na stronach internetowych?

A. stempla
B. plasterków
C. ścieżek
D. kanałów
Wybór narzędzi takich jak stempel czy ścieżki do dzielenia obrazu na mniejsze kawałki to trochę nietrafiona decyzja. Stempel służy do retuszowania, czyli kopiowania fragmentów w obrębie jednego obrazu, a nie do dzielenia go. Ścieżki są bardziej do precyzyjnych selekcji i tworzenia kształtów, więc też tutaj się nie sprawdzą. Kanały dotyczą zarządzania kolorami i przezroczystością, a nie dzielenia grafiki. Błąd, który tu widzę, to pomylenie funkcji narzędzi edycyjnych z tym, co mogą zrobić w kontekście publikacji w sieci. Żeby dobrze zoptymalizować zasoby graficzne, trzeba wybrać odpowiednie narzędzia. Plasterki idealnie nadają się do tego zadania, podczas gdy stempel czy ścieżki mają zupełnie inne zastosowania.

Pytanie 4

Dopasowanie tekstu do ścieżki przedstawiono na rysunku

Ilustracja do pytania
A. C.
B. B.
C. D.
D. A.
Odpowiedź C to strzał w dziesiątkę, bo tekst świetnie pasuje do zakrzywionej ścieżki. W projektowaniu graficznym nie ma nic ważniejszego niż to, żeby tekst był czytelny i dobrze wkomponowany w całość. W tym przypadku mamy super równowagę między górą a dołem ścieżki, co sprawia, że fajnie się to czyta. Ważne, żeby tekst nie był zbyt blisko krawędzi, bo wtedy może być kłopot z jego odczytaniem. Z mojego doświadczenia, takie podejście można zauważyć w logo czy materiałach promocyjnych - estetyka i czytelność to podstawa. Dobrze dobrany tekst do ścieżki naprawdę wpływa na to, jak ludzie postrzegają markę. Warto też używać narzędzi, które mogą automatycznie dopasować tekst do krzywych, bo to znacznie ułatwia życie przy projektach.

Pytanie 5

Przygotowując kadr filmowy z wykorzystaniem planu amerykańskiego, należy przedstawić sylwetkę aktora w ujęciu od

A. linii ramion w górę.
B. kolan w górę.
C. linii podbródka po czubek głowy.
D. pasa w górę.
Plan amerykański, czasem spotykany także pod nazwą „three-quarter shot”, to jedno z najpopularniejszych ujęć w filmie fabularnym i serialach. Ta konwencja wywodzi się z klasycznych westernów, gdzie często ważne było, by pokazać zarówno wyraz twarzy aktora, jak i całą sylwetkę z kaburą na biodrze – stąd właśnie kadrowanie od kolan w górę. To nie jest przypadek – takie ujęcie daje bardzo uniwersalny efekt: pozwala reżyserowi uchwycić emocje i mimikę, a jednocześnie pokazać mowę ciała, gesty rąk, elementy kostiumu czy rekwizyty. W praktyce plan amerykański sprawdza się świetnie w scenach dialogowych, walkach czy dynamicznych interakcjach, bo nie jest ani zbyt szeroki (jak plan pełny), ani zbyt bliski (jak portret czy plan średni). Moim zdaniem to naprawdę złoty środek – aktor nie traci kontaktu z widzem, a my mamy szansę zobaczyć coś więcej niż tylko twarz. Co ciekawe, w literaturze branżowej, np. w podręcznikach operatorskich, niezmiennie podkreśla się, że „kolana w górę” to prosty wyznacznik tego planu – nie mylić z kadrami od pasa lub tylko od ramion! Cięcia powyżej lub poniżej tej linii potrafią zaburzyć kompozycję i sprawić, że postać wygląda nienaturalnie. W skrócie: jeśli zależy ci na klasycznej narracji wizualnej i czytelności ruchu – właśnie plan amerykański będzie najlepszym wyborem. Warto to ćwiczyć na planie, bo czasem nawet drobna różnica w kadrowaniu daje zupełnie inny efekt!

Pytanie 6

Jakie formaty graficzne są odpowiednie do zapisu prostych animacji rysunkowych przeznaczonych do multimedialnych prezentacji?

A. TIFF bądź BMP
B. GIF89a i TIFF
C. GIF89a oraz SVG
D. JPG albo SVG
No i super, że wybrałeś GIF89a albo SVG! Te formaty są naprawdę fajne, bo pozwalają na zapisanie animacji. GIF89a to jakby ulepszona wersja GIF-a, która dodaje możliwość pokazywania animacji z sekwencją klatek. To dlatego jest tak często używany w internecie, na przykład do animacji w prezentacjach czy różnego rodzaju ruchomych elementów na stronach. Prosto się go używa w różnych programach, co czyni go takim uniwersalnym narzędziem. Z kolei SVG to format wektorowy, który daje możliwość robienia animacji za pomocą CSS i JavaScript. To ma sens, bo animacje w SVG są bardziej elastyczne i można je skalować, co dzisiaj jest mega ważne w aplikacjach internetowych. Jak używasz tych formatów w multimediach, to wszystko wygląda świetnie i łatwo dostosowuje się do różnych urządzeń. Na przykład, GIF-y mogą być używane w PowerPointach do animacji wykresów, a SVG w interaktywnych aplikacjach mobilnych.

Pytanie 7

Za pomocą, którego narzędzia programu Adobe Illustrator utworzono wypełnienie przedstawionego obiektu?

Ilustracja do pytania
A. Obrys.
B. Siatka.
C. Gradient.
D. Wypełnienie.
Wybór gradientu jako odpowiedzi na to pytanie może wynikać z nieporozumienia dotyczącego różnic w sposobie tworzenia efektów wypełnienia w Adobe Illustrator. Gradienty są narzędziem, które umożliwia płynne przejścia między dwoma lub więcej kolorami, jednak w przypadku bardziej skomplikowanych efektów, takich jak te zaprezentowane na zdjęciu, nie są wystarczające. Gradienty działają na zasadzie liniowego lub radialnego rozkładu kolorów, co w wielu sytuacjach jest niewystarczające do odwzorowania subtelnych niuansów i szczegółowych efektów cieniowania. W przypadku narzędzia 'Wypełnienie', mamy do czynienia z jednolitym kolorem, który nie oferuje możliwości uzyskania gradientowych przejść między różnymi odcieniami. Użycie obrysu natomiast, koncentruje się na konturze obiektu, co nie ma zastosowania w kontekście wypełnienia przedstawionego obiektu. Każda z tych technik ma swoje zastosowanie, jednak ich ograniczenia stają się oczywiste, gdy celem jest stworzenie bogatego efektu wizualnego, który wymaga zastosowania siatki. Kluczowym błędem myślowym jest zakładanie, że każdy efekt można osiągnąć jedynie poprzez gradient lub jednolity kolor, ignorując możliwość bardziej zaawansowanego modelowania kolorów, jakie oferuje siatka. Dla profesjonalnych projektantów zrozumienie różnic między tymi narzędziami jest istotne dla uzyskania pożądanych efektów wizualnych oraz dla dostosowywania narzędzi do specyficznych potrzeb projektu.

Pytanie 8

W przedstawionym oknie dialogowym aplikacji graficznej można zweryfikować, czy stworzony projekt posiada

Ilustracja do pytania
A. stosowne wymiary i rozdzielczość
B. konieczny tryb koloru oraz głębię bitową
C. odpowiednie wymiary oraz tryb koloru
D. wymaganą głębię bitową i rozdzielczość
W tym oknie, które widzisz, da się sprawdzić wymiary projektu oraz jego rozdzielczość. Wymiary można zobaczyć w różnych jednostkach jak milimetry, piksele czy cale, co niby pozwala na precyzyjne dostosowanie projektu do wymagań. Rozdzielczość w pikselach na cal (dpi) mówi o jakości obrazu, co jest bardzo ważne przy projektach do druku lub cyfrowych publikacji. Jednak to okno nie ma informacji o trybie koloru ani głębi bitowej, które można znaleźć w innych ustawieniach programu graficznego. Rozumienie tego okna jest ważne, żeby upewnić się, że projekt jest zgodny z wymaganiami technicznymi, jeśli chodzi o wymiary i jakość obrazu.

Pytanie 9

W celu pozyskania z cyfrowego aparatu fotograficznego pliku umożliwiającego uzyskanie obrazu o największej rozpiętości tonalnej należy ustawić format rejestracji

A. RAW
B. TIFF
C. JPEG
D. BMP
Format RAW jest zdecydowanie najlepszym wyborem, jeśli zależy Ci na jak największej rozpiętości tonalnej obrazu i pełnej kontroli nad późniejszą edycją zdjęcia. RAW zapisuje dane bezpośrednio z matrycy aparatu, praktycznie bez żadnej kompresji ani utraty informacji. To coś jak cyfrowy odpowiednik negatywu w fotografii analogowej – masz do dyspozycji wszystkie szczegóły, które zarejestrował sensor. W praktyce oznacza to, że możesz potem z łatwością korygować ekspozycję, balans bieli czy odzyskiwać cienie i światła, których przy innych formatach po prostu by nie było. Pliki JPEG czy nawet TIFF są już wstępnie obrobione przez procesor aparatu, więc część informacji – szczególnie w jasnych i ciemnych partiach obrazu – zostaje utracona na zawsze. Z mojej perspektywy to właśnie RAW pozwala wycisnąć z aparatu maksimum i doceniam to zwłaszcza wtedy, gdy pracuję z trudnymi scenami, na przykład podczas fotografowania w bardzo kontrastowych warunkach, np. o wschodzie czy zachodzie słońca. W branży fotograficznej uznaje się, że praca z RAW to podstawa dla każdego, kto myśli o profesjonalnym przetwarzaniu zdjęć. Przy okazji warto zapamiętać, że do edycji tych plików potrzebujesz dedykowanego oprogramowania, ale możliwości są wtedy naprawdę olbrzymie. Jeśli ktoś mówi o zachowaniu pełni informacji ze zdjęcia, to zawsze chodzi właśnie o RAW.

Pytanie 10

Norma cyfrowego zapisu dźwięku na płycie CD bazuje na kodowaniu o częstotliwości próbkowania oraz rozdzielczości wynoszącej odpowiednio

A. 44,1 kHz / 16 bitów na próbkę
B. 64,1 kHz / 18 bitów na próbkę
C. 22,1 kHz / 8 bitów na próbkę
D. 88,1 kHz / 32 bitów na próbkę
Zrozumienie parametrów cyfrowego zapisu dźwięku wymaga znajomości podstawowych zasad dotyczących próbkowania i kodowania. Wybór częstotliwości próbkowania i bitowości ma kluczowe znaczenie dla jakości dźwięku. Niepoprawne odpowiedzi, takie jak 64,1 kHz / 18 bitów na próbkę, 22,1 kHz / 8 bitów na próbkę, czy 88,1 kHz / 32 bitów na próbkę, wprowadzają w błąd. Częstotliwość próbkowania 64,1 kHz jest wyższa niż standard CD, jednak 18 bitów na próbkę jest nietypowe, gdyż standardowe formaty audio używają rozdzielczości 16 lub 24 bitów. W przypadku 22,1 kHz / 8 bitów na próbkę, zastosowana częstotliwość próbkowania jest zbyt niska, co prowadzi do utraty jakości dźwięku i nieodpowiedniego odwzorowania subtelnych detali, co jest szczególnie ważne w muzyce. Odpowiedź 88,1 kHz / 32 bitów na próbkę, mimo że proponuje wyższą częstotliwość, nie jest standardem dla płyt kompaktowych, ale bardziej odpowiada formatom profesjonalnym lub audiowizualnym, gdzie większa ilość bitów jest używana do rejestracji dźwięku, ale w kontekście CD Audio i jego przeznaczenia, to podejście nie jest właściwe. Wybór niewłaściwych parametrów może prowadzić do nieoptymalnego zapisu, co wpływa na percepcję jakości dźwięku przez końcowego użytkownika.

Pytanie 11

Co oznacza zapis U1 na ilustracji z opakowania karty pamięci?

Ilustracja do pytania
A. Klasę prędkości zapisywania danych.
B. Klasę wytrzymałości na czynniki zewnętrzne.
C. Rodzaj nośnika.
D. Pojemność karty.
Zapis U1 na karcie pamięci to oznaczenie klasy prędkości UHS (Ultra High Speed), czyli konkretnej minimalnej prędkości zapisu sekwencyjnego. W standardzie SD Association symbol U z cyfrą w środku informuje, jak szybko karta potrafi nieprzerwanie zapisywać dane. U1 oznacza, że karta gwarantuje minimalną prędkość zapisu na poziomie 10 MB/s w trybie UHS. To jest szczególnie ważne przy nagrywaniu wideo, zdjęć seryjnych czy pracy z multimediami o dużej przepływności, bo urządzenie musi mieć pewność, że strumień danych nie „zakorkuje się” w trakcie zapisu. Z mojego doświadczenia, jeśli ktoś nagrywa wideo Full HD, U1 zazwyczaj wystarcza, ale przy 4K, slow motion czy pracy zawodowej dużo lepiej sprawdzają się karty U3 lub wyższe klasy wideo (V30, V60 itd.). W praktyce producenci kamer, aparatów i dronów w specyfikacji sprzętu często podają minimalną wymaganą klasę prędkości – i właśnie takie oznaczenie jak U1 pozwala szybko sprawdzić, czy dana karta spełni te wymagania. Warto też kojarzyć, że wcześniejsza klasyfikacja „C10” (cyfra w okręgu) również mówi o 10 MB/s, ale U1 odnosi się do standardu UHS i pracy w nowszym interfejsie. Dobrą praktyką jest zawsze dobieranie karty nie tylko po pojemności, ale przede wszystkim po klasie prędkości, żeby uniknąć zacięć nagrania, gubienia klatek czy wydłużonego zapisu zdjęć RAW w aparacie. W branży multimedialnej uważa się wręcz, że właściwy dobór klasy prędkości jest ważniejszy niż sam „ładny” marketingowy opis na opakowaniu.

Pytanie 12

Jeśli nielegalnie wykorzystuje się cudze materiały, osiągając zyski z powielonych treści w takim zakresie, że stały się one źródłem dochodów, to grozi kara grzywny oraz pozbawienie wolności do

A. 5 lat
B. 2 lat
C. 3 lat
D. 1 roku
Wybór odpowiedzi 1 roku, 2 lat lub 3 lat nie uwzględnia powagi sytuacji związanej z bezprawnym korzystaniem z cudzych materiałów. W kontekście przestępstw związanych z prawami autorskimi, kary te są niewystarczające, gdyż nie oddają w pełni skutków, jakie może mieć nieuprawnione korzystanie z czyjejś twórczości. Myślenie, że takie wykroczenie można zredukować do krótkiego okresu więzienia, bagatelizuje problem. Przede wszystkim, nielegalne wykorzystanie materiałów nie tylko narusza prawa ich twórców, ale także może prowadzić do znacznych strat finansowych dla autorów oraz zmniejszać zachęty do tworzenia nowych dzieł. Przykładowo, jeśli firma korzysta z utworów muzycznych bez licencji, może to skutkować nie tylko odpowiedzialnością karną, ale również dodatkowymi roszczeniami cywilnymi. Często błędnie sądzi się, że niewielkie wykroczenia nie przyciągają surowych konsekwencji, podczas gdy w praktyce, intensywność działań wymierzonych w naruszenia praw autorskich wzrasta, co skutkuje większymi karami. Takie podejście może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz reputacyjnych.

Pytanie 13

Połączenie dwóch obrazów cyfrowych w sposób przedstawiony na rysunku uzyskano, wykorzystując

Ilustracja do pytania
A. szybką maskę oraz kroplomierz.
B. maskę warstwy oraz mieszanie kanałów.
C. maskę warstwy oraz gradient liniowy.
D. szybką maskę oraz mapę gradientu.
Wybór odpowiedzi, która nie uwzględnia zastosowania maski warstwy oraz gradientu liniowego, wskazuje na pewne nieporozumienia w zakresie technik łączenia obrazów. Odpowiedzi takie jak 'szybka maska oraz mapa gradientu' czy 'maskę warstwy oraz mieszanie kanałów' sugerują, że użytkownik może mylić różne metody edycji obrazu. Szybka maska to tryb roboczy, który umożliwia tymczasowe zaznaczenie obszarów obrazu, ale nie oferuje takiej samej precyzji w złożonym łączeniu dwóch obrazów jak maska warstwy. Mapa gradientu również może być używana do tworzenia przejść, ale nie zapewnia takiej kontroli nad przejrzystością i widocznością jak maska warstwy. Mieszanie kanałów to technika, która dotyczy manipulacji kolorystycznej, lecz nie spełnia roli w bezpośrednim łączeniu obrazów, co jest kluczowe w tym kontekście. Użytkownicy mogą nie doceniać znaczenia maski warstwy oraz gradientu liniowego jako standardów branżowych dla uzyskania estetycznych efektów wizualnych. W praktyce, nieumiejętność wykorzystania tych technik może prowadzić do nieefektywnych rezultatów w projektach graficznych, a także do braku harmonii kolorystycznej w finalnych produktach. To z kolei może wpływać na odbiór wizualny oraz profesjonalizm wykonania pracy.

Pytanie 14

W celu zmiany odległości pomiędzy parą znaków przedstawioną na ilustracji, należy ustawić

Ilustracja do pytania
A. kerning.
B. wcięcie akapitowe.
C. interlinię.
D. skalowanie w pionie.
W tym pytaniu łatwo się pomylić, bo wszystkie pojęcia w odpowiedziach dotyczą typografii, ale odnoszą się do zupełnie innych aspektów składu tekstu niż odległość między pojedynczą parą znaków. Kluczowe jest zrozumienie, że ilustracja pokazuje dokładnie korektę odstępu między dwoma konkretnymi literami, a nie zmianę całej struktury akapitu czy formatowania w pionie. Interlinia to odległość między wierszami tekstu, czyli przestrzeń w pionie, mierzona zazwyczaj od linii bazowej jednego wiersza do linii bazowej następnego. Ustawiamy ją, gdy tekst jest za „ściśnięty” w pionie lub zbyt „rozstrzelony” między liniami. Ma ogromne znaczenie w składzie dłuższych tekstów: książek, artykułów, instrukcji. Nie ma jednak żadnego wpływu na to, jak blisko siebie stoją dwie litery w tym samym wierszu, więc nie rozwiązuje problemu widocznego na obrazku. Wcięcie akapitowe z kolei dotyczy początku akapitu – przesuwa całą pierwszą linię w prawo (czasem w lewo, w zależności od języka i konwencji). Służy do wizualnego zaznaczenia, że zaczyna się nowa myśl, nowy fragment tekstu. To ustawienie działa na poziomie akapitu, a nie pojedynczych par znaków. Dlatego jego zmiana nie poprawi sytuacji, gdy tylko jedna para liter wygląda optycznie zbyt szeroko lub zbyt ciasno. Skalowanie w pionie to już w ogóle inna bajka: polega na rozciąganiu lub ściskaniu znaków w osi pionowej. Taki zabieg z typograficznego punktu widzenia jest raczej złą praktyką, bo deformuje proporcje kroju pisma, psuje projekt autora fontu i często prowadzi do nieestetycznego wyglądu tekstu. Co ważne, skalowanie w pionie nie ustawia odległości między literami, tylko zmienia kształt samych liter. Typowy błąd myślowy polega tutaj na mieszaniu pojęć: wiele osób myśli „chcę zmienić wygląd tekstu, więc zmienię interlinię albo wcięcie”, bo kojarzą te opcje jako ogólne formatowanie. W rzeczywistości precyzyjna regulacja odległości w poziomie między znakami wymaga użycia kerningu (dla par) lub trackingu (dla całego fragmentu). Rozróżnienie tych funkcji to fundament pracy z typografią w każdym programie DTP, bo pozwala świadomie kontrolować czytelność i estetykę tekstu, zamiast działać „na czuja”.

Pytanie 15

Do ułożenia obiektów względem osi symetrii tak, jak na ilustracji, trzeba zastosować wyrównanie do

Ilustracja do pytania
A. lewej w poziomie
B. środka w poziomie
C. góry w pionie
D. środka w pionie
W tym zadaniu chodzi o ułożenie obiektów względem osi symetrii zaznaczonej pionowo na ilustracji. Kluczowe jest tutaj słowo „oś symetrii” oraz fakt, że ta oś biegnie dokładnie w pionie, dzieląc kompozycję na lewą i prawą stronę. W typowych programach do grafiki wektorowej, takich jak CorelDRAW, Illustrator czy Inkscape, żeby uzyskać taki efekt, korzysta się z polecenia wyrównania do środka w pionie (vertical center / align vertical center). Oznacza to, że środkowe punkty obiektów są ustawiane na jednej wspólnej linii pionowej, dokładnie tak jak serce i obie dłonie względem przerywanej linii na rysunku. Moim zdaniem to jedna z podstawowych operacji, których grafik używa niemal automatycznie przy projektowaniu logotypów, ikon czy prostych piktogramów. W praktyce robisz to np. wtedy, gdy chcesz, żeby tekst pod ikoną był idealnie wyśrodkowany względem tej ikony, albo kiedy ustawiasz kilka elementów (np. serce, napis, przycisk) dokładnie w osi plakatu lub baneru. Dobre praktyki branżowe mówią, że przy projektowaniu znaków graficznych i interfejsów warto świadomie korzystać z wyrównań do środka w pionie i poziomie, zamiast „na oko” przesuwać elementy. Takie wyrównanie poprawia czytelność, daje wrażenie porządku i profesjonalnej kompozycji. W grafice wektorowej szczególnie wygodne jest łączenie wyrównania do środka w pionie z kopiowaniem lustrzanym względem osi – np. rysujesz jedną dłoń, odbijasz ją lustrzanie i potem wyrównujesz obie względem tej samej pionowej osi, dokładnie tak jak na ilustracji, co znacznie przyspiesza pracę i gwarantuje idealną symetrię.

Pytanie 16

Realizacja klipu promocyjnego opierającego się na amerykańskim ujęciu oznacza przedstawienie

A. postaci od pasa w górę.
B. popiersia.
C. postaci od kolan w górę.
D. wyłącznie twarzy.
Odpowiedź, że plan amerykański oznacza ujęcie postaci od kolan w górę, jest poprawna, ponieważ w kontekście filmowym i telewizyjnym ten rodzaj kadru jest powszechnie stosowany w celu uchwycenia całej sylwetki aktora, jednocześnie koncentrując się na jego twarzy i ekspresji. Taki sposób kadrowania pozwala widzom zrozumieć emocje postaci, a także kontekst sytuacyjny, w którym się znajdują. Plan amerykański jest szczególnie popularny w filmach akcji i westernach, gdzie kluczowe jest uchwycenie zarówno detali sceny, jak i interakcji między postaciami. Przykładem może być klasyczna scena walki, gdzie kadrowanie od kolan w górę umożliwia pokazanie zarówno postawy ciała, jak i emocji na twarzy. W branży filmowej i reklamowej ważne jest przestrzeganie zasad dotyczących kadrowania, aby efektywnie przekazywać zamierzony przekaz wizualny i emocjonalny. Dobrą praktyką jest również układanie ujęć w sposób, który ułatwia montaż oraz pozwala na płynne przechodzenie między różnymi planami. Warto zaznaczyć, że plan amerykański nie tylko dostarcza informacji o postaci, ale także o otoczeniu, co wzbogaca narrację wizualną.

Pytanie 17

Które narzędzie umożliwia w programie CorelDRAW korzystanie z umieszczonych w aplikacji clipartów?

Ilustracja do pytania
A. Pędzel chropowaty.
B. Pędzel rozmazujący.
C. Rysunek odręczny.
D. Środki artystyczne.
Poprawna odpowiedź to 'Środki artystyczne', ponieważ w programie CorelDRAW dostęp do clipartów realizowany jest przez bibliotekę zawartości, a nie narzędzia rysowania. 'Środki artystyczne' obejmują różnorodne efekty i techniki, które mogą być stosowane do elementów graficznych, w tym clipartów, pozwalając użytkownikom na tworzenie unikalnych projektów. W praktyce, wykorzystując tę funkcję, projektanci mogą szybko dodawać gotowe grafiki do swoich prac, co znacznie przyspiesza proces twórczy oraz zwiększa jego efektywność. Warto zauważyć, że umiejętność korzystania z bibliotek clipartów jest standardem w branży graficznej, co podkreśla znaczenie znajomości tego narzędzia. Dobrą praktyką jest także dostosowywanie clipartów do własnych potrzeb poprzez ich edycję, co pozwala na zachowanie spójności wizualnej w projektach.

Pytanie 18

Dostosowanie pliku JPEG do wyświetlenia na stronie internetowej (przy zdefiniowanych wymiarach obrazu) wiąże się z wyborem

A. trybu koloru
B. innego formatu pliku
C. stopnia kompresji
D. palety kolorów
Optymalizacja pliku JPEG do wyświetlania na stronie internetowej jest kluczowym krokiem w procesie zapewnienia szybkiego ładowania się stron oraz oszczędności pasma. Stopień kompresji jest najważniejszym parametrem, który pozwala na zredukowanie rozmiaru pliku, co bezpośrednio wpływa na czas ładowania. Kompresja stratna, używana w JPEG, umożliwia zmniejszenie objętości pliku poprzez usunięcie części informacji wizualnych, które są mniej zauważalne dla ludzkiego oka. Przykładowo, przy ustawieniu stopnia kompresji na 70% uzyskujemy zadowalający balans między jakością a rozmiarem pliku. Zaleca się, aby korzystać z narzędzi do optymalizacji, takich jak ImageOptim czy TinyPNG, które pozwalają na weryfikację jakości wizualnej po kompresji, utrzymując ją na poziomie akceptowalnym dla użytkowników. Zgodnie z najlepszymi praktykami, obrazy powinny być również dostosowane do odpowiednich wymiarów na stronie, co dodatkowo minimalizuje ich rozmiar. Warto pamiętać, że zbyt duże pliki graficzne mogą obciążać serwery i wpływać negatywnie na SEO, co ostatecznie może prowadzić do spadku odwiedzalności strony.

Pytanie 19

Rastrowy obraz cyfrowy jest zbudowany z

A. krzywych
B. pikseli
C. ścieżek
D. węzłów
Odpowiedź 'pikseli' jest jak najbardziej trafna, bo obraz rastrowy to nic innego jak właśnie siatka pikseli. Każdy z tych pikseli ma przypisany kolor, co sprawia, że cały obraz wygląda tak, a nie inaczej. W codziennym życiu raczej często spotykamy się z obrazami rastrowymi – weźmy na przykład zdjęcia w formacie JPEG czy PNG. Zmiana koloru tylko jednego piksela może naprawdę wpłynąć na to, jak całość się prezentuje. Fajnie jest też wiedzieć, że rozdzielczość obrazu ma znaczenie, bo im wyższa, tym lepsza jakość. To ważne, zwłaszcza jak myślimy o druku czy wyświetlaniu na dużych ekranach. Na koniec dodam, że obrazy rastrowe różnią się od wektorowych, które nie są oparte na pikselach, lecz na krzywych i ścieżkach, przez co mogą być powiększane bez straty jakości.

Pytanie 20

Jaką barwę uzyskuje się w syntezie addytywnej po połączeniu świateł czerwonego oraz zielonego?

A. Purpurową
B. Żółtą
C. Niebieskozieloną
D. Białą
Odpowiedzi, które nie wskazują na barwę żółtą, opierają się na błędnych założeniach dotyczących zasad addytywnej syntezy kolorów. Niektórzy mogą pomylić połączenie czerwonego i zielonego światła z barwami, które są wynikiem mieszania innych kombinacji. Na przykład, niebieskozielona barwa, wynikająca z połączenia niebieskiego i zielonego światła, nie jest poprawnym wynikiem połączenia czerwonego i zielonego. Podobnie, uzyskanie białej barwy następuje tylko wtedy, gdy zastosujemy wszystkie trzy kolory podstawowe (czerwony, zielony i niebieski) w równych częściach, co jest zasadą addytywnej syntezy. Purpurowa barwa, z kolei, powstaje z połączenia czerwonego i niebieskiego światła, a nie czerwonego z zielonym. Żółta jest specyficznie rezultatem sumowania tych dwóch kolorów i jest doskonałym przykładem, jak różne kombinacje mogą prowadzić do różnych rezultatów. Często błędne wnioski wynikają z nieprzemyślanego stosowania teorii kolorów bez zrozumienia zasad, które nimi rządzą. To może prowadzić do nieefektywnego wykorzystania kolorów w praktycznych zastosowaniach, takich jak projektowanie graficzne czy tworzenie interfejsów użytkownika, gdzie precyzyjne odwzorowanie barw ma kluczowe znaczenie.

Pytanie 21

Na ilustracji przedstawiono

Ilustracja do pytania
A. wersaliki.
B. szeryfowy krój pisma.
C. majuskuły.
D. bezszeryfowy krój pisma.
Szeryfowy krój pisma charakteryzuje się obecnością małych ozdobnych elementów, zwanych szeryfami, które znajdują się na końcach liter. Te detale nie tylko nadają literom estetyczny wygląd, ale także poprawiają czytelność tekstu, szczególnie w dłuższych fragmentach. Szeryfowe kroje pisma są powszechnie stosowane w publikacjach drukowanych, takich jak książki i czasopisma, gdzie istotna jest przejrzystość i przyjemność z czytania. W projektowaniu graficznym, użycie szeryfów może także przyczynić się do nadania tekstowi bardziej formalnego lub klasycznego charakteru. Warto wspomnieć, że według wielu standardów typograficznych, teksty przeznaczone do dłuższego czytania powinny być pisane z użyciem krojów szeryfowych, gdyż sprzyja to lepszemu wchłanianiu treści przez czytelnika. Dodatkowo w kontekście projektowania stron internetowych, szeryfowe kroje pisma są często używane w nagłówkach i tytułach, aby przyciągnąć uwagę, podczas gdy treść główna jest zazwyczaj prezentowana w bezszeryfowych krojach dla zachowania czytelności na ekranie.

Pytanie 22

W jaki sposób powinno się zorganizować elementy w prezentacji multimedialnej, aby osiągnąć wrażenie harmonii, równowagi i porządku?

A. Równomiernie
B. Na zasadzie przenikania
C. Nierównomiernie
D. Na zasadzie grupowania
Kiedy elementy w prezentacji są ułożone chaotycznie, to może to wprowadzać totalny bałagan. Czasami ludzie myślą, że różnorodność przyciąga wzrok, ale często to tylko zmyla widza. Bez harmonii elementy stają się nieczytelne, bo wzrok nie wie, na co zwrócić uwagę. Jak np. nakładasz tekst na obrazek, to kluczowe informacje mogą zniknąć. Grupowanie elementów też ma swoje plusy, ale trzeba to robić z rozwagą, bo łatwo można przesadzić i uzyskać wrażenie zagracenia. Takie podejścia często zapominają o podstawowych zasadach projektowania, jak równowaga wizualna. Dlatego jeżeli nie zwracasz na to uwagi, Twoje prezentacje mogą wyglądać na mniej profesjonalne, co wpłynie na to, jak będą odbierane przez innych.

Pytanie 23

W procesie tworzenia animacji ruchowych dla elementów wektorowych ustala się następujące parametry:

A. kerning, położenie obrazka.
B. liczba klatek na sekundę, rozdzielczość obiektów.
C. tryb warstwy, typ stosowanych transformacji obrazu.
D. położenie obiektów, czas trwania animacji.
Analizując pozostałe odpowiedzi, można zauważyć, że wiele z nich wprowadza w błąd poprzez nieprawidłowe przypisanie parametrów do procesu animacji. Kerning oraz położenie bitmapy, jak w pierwszej odpowiedzi, są terminami związanymi z typografią i grafiką rastrową, a nie animacją wektorową. Kerning dotyczy dostosowania odległości między literami, co ma znaczenie w kontekście tekstu, a nie obiektów wektorowych w ruchu. Położenie bitmapy również nie jest kluczowe w animacji wektorowej, gdzie dominują obiekty definiowane matematycznie. W trzeciej odpowiedzi, ilość klatek na sekundę i rozdzielczość obiektów, mimo że są ważnymi parametrami w animacji, nie odnoszą się bezpośrednio do ruchu elementów wektorowych, a raczej dotyczą jakości obrazu oraz płynności odtwarzania animacji. Ostatnia odpowiedź, dotycząca trybu warstwy oraz rodzaju stosowanych przekształceń obrazu, również nie jest właściwa, ponieważ tryb warstwy jest bardziej związany z kompozycją grafiki niż z animacją ruchu. Dobre praktyki w animacji koncentrują się na zrozumieniu dynamiki ruchu obiektów oraz interakcji między nimi, a nie na aspektach związanych z grafiką wyłącznie, co prowadzi do rozczarowujących efektów wizualnych i utrudnia osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

Pytanie 24

Na podstawie przedstawionych na rysunku ustawień aparatu fotograficznego określ wybrany tryb ekspozycji.

Ilustracja do pytania
A. Automatyczny.
B. Z priorytetem migawki.
C. Manualny.
D. Z priorytetem przysłony.
Wybranie trybu manualnego (M) w aparacie fotograficznym oznacza, że fotograf ma pełną kontrolę nad ustawieniami ekspozycji. W tym trybie można indywidualnie dostosować czas naświetlania, przysłonę oraz ISO, co pozwala na osiągnięcie pożądanych efektów wizualnych. Na przykład, używając długiego czasu naświetlania, można uzyskać efekt rozmycia ruchu, co jest szczególnie przydatne w fotografii nocnej lub w przypadku fotografowania ruchomych obiektów. Dostosowując przysłonę, fotograf kontroluje głębię ostrości, co ma kluczowe znaczenie w portretach lub krajobrazach. Wysokie ISO jest przydatne w warunkach słabego oświetlenia, ale zbyt wysokie wartości mogą wprowadzać szumy. Wybierając tryb manualny, fotograf powinien również znać zasady współpracy między tymi ustawieniami, tak aby uzyskać zrównoważony obraz, co jest zgodne z dobrymi praktykami w fotografii. To podejście wymaga jednak zrozumienia, jak różne ustawienia wpływają na ekspozycję, co można rozwijać poprzez praktykę i eksperymenty.

Pytanie 25

Które narzędzie programu Adobe Illustrator należy zastosować, aby zmodyfikować kształt obiektu zaznaczonego na ilustracji czerwoną ramką?

Ilustracja do pytania
A. Cięcie na plasterki.
B. Generator kształtów.
C. Pióro.
D. Różdżka.
W takiej sytuacji łatwo dać się zmylić innym narzędziom Illustratora, bo ich nazwy brzmią trochę jakby mogły mieć coś wspólnego z kształtem. Kluczowe jest jednak zrozumienie, czym jest obiekt na ilustracji: to pojedyncza ścieżka wektorowa z punktami kotwiczącymi i krzywą Béziera, a nie pikselowy fragment obrazu, zestaw pikseli o podobnym kolorze ani element interfejsu WWW. Do modyfikacji takiej ścieżki używa się narzędzi ścieżek, przede wszystkim Pióra oraz narzędzia bezpośredniego zaznaczania. Różdżka w Illustratorze działa zupełnie inaczej, niż wielu osobom się wydaje. Ona nie służy do modelowania kształtu, tylko do zaznaczania obiektów o podobnych atrybutach – na przykład tego samego koloru wypełnienia, obrysu, krycia czy trybu mieszania. To bardziej narzędzie selekcji globalnej niż edycji lokalnej. Typowy błąd myślowy jest taki, że ktoś kojarzy Różdżkę z Photoshopa, gdzie wybiera ona piksele o podobnym kolorze, i przenosi to skojarzenie do Illustratora. W wektorach jednak nie operujemy na pojedynczych pikselach, tylko na obiektach i ich właściwościach, więc Różdżka w ogóle nie zmienia geometrii ścieżki. Narzędzie Cięcie na plasterki ma jeszcze inne zastosowanie – służy do dzielenia projektu na tzw. „slices”, czyli obszary eksportu, głównie pod kątem stron internetowych i interfejsów. Można nim przygotować fragmenty grafiki do zapisania jako osobne pliki bitmapowe, ale nie nadaje się ono do wyginania krzywych, przesuwania punktów kotwiczących czy korekty obrysu obiektu. Użycie go w tym kontekście nie tylko nie zmodyfikuje kształtu ścieżki, ale wręcz wprowadzi chaos w pliku, dzieląc go na zbędne plastry. Generator kształtów z kolei jest świetny, gdy pracujesz na kilku nachodzących na siebie obiektach i chcesz je szybko łączyć, odejmować fragmenty, tworzyć nowe bryły na zasadzie boole’owskich operacji. To narzędzie konstrukcyjne, oparte na geometrii wielu obiektów, a nie edycji pojedynczej krzywej. Typowe użycie: łączenie kilku kół w chmurkę, wycinanie okien z fasady budynku, budowanie ikon z prostych figur. W przypadku jednej, już istniejącej ścieżki, która ma zostać subtelnie wygięta lub skorygowana, Generator kształtów po prostu nie ma co robić. Z mojego doświadczenia takie błędy wynikają z mieszania pojęć: użytkownik próbuje „na czuja” dobrać narzędzie po nazwie, zamiast pomyśleć, jak Illustrator reprezentuje obiekt wektorowy. Dobra praktyka jest taka, żeby do precyzyjnej zmiany przebiegu linii, łuków i krzywych zawsze sięgać po narzędzia ścieżek – Pióro, konwerter punktów, bezpośrednie zaznaczanie – a narzędzia typu Różdżka, Cięcie na plasterki czy Generator kształtów zostawiać do selekcji, eksportu i operacji boolean na wielu obiektach, a nie do edycji pojedynczej krzywej.

Pytanie 26

Technika montażu, w której kolejne cięcia eliminują fragmenty zaburzające ciągłość filmu to

A. tematyczne dopasowanie akcji.
B. nakładanie się obrazu z poprzedniej sceny.
C. łączenie dwóch scen równolegle.
D. przeplatanie kilku serii zdjęć.
W montażu wideo łatwo pomylić różne techniki, bo wiele z nich polega na łączeniu ujęć, ale służą one zupełnie innym celom niż zachowanie płynnej, logicznej ciągłości. Przeplatanie kilku serii zdjęć to klasyczny przykład montażu równoległego lub przeplatanego. Używa się go, gdy chcemy pokazać dwie lub więcej akcji dziejących się mniej więcej w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Typowy przykład z filmów: bohater ucieka, a montażysta przeplata ujęcia pościgu z ujęciami policji przygotowującej blokadę. Tworzy to napięcie, ale nie służy usuwaniu fragmentów zaburzających ciągłość jednej, linearnej sceny, tylko raczej budowaniu dramatyzmu i porównywaniu dwóch linii akcji. Łączenie dwóch scen równolegle jest bardzo podobnym podejściem – buduje relację między scenami, ale nie rozwiązuje problemu, że w środku jednej sekwencji mamy ujęcia, które rozwalają rytm albo wprowadzają chaos. To jest trochę inny poziom planowania. Równie mylące bywa nakładanie się obrazu z poprzedniej sceny, czyli różnego rodzaju przenikania, cross-dissolve, itp. Tego rodzaju przejścia są głównie efektem stylistycznym. Mogą złagodzić cięcie, zasugerować upływ czasu, zmianę miejsca czy stan emocjonalny, ale same z siebie nie eliminują ujęć, które psują ciągłość akcji. Co więcej, nadużywanie przenikań często wręcz pogarsza czytelność opowieści, bo widz gubi się w nadmiarze efektów. Typowym błędem jest myślenie, że każda technika łączenia obrazów „z automatu” poprawia ciągłość. W praktyce ciągłość wynika przede wszystkim z logicznego, tematycznego dopasowania akcji, z dbałości o oś, kierunek ruchu, spojrzenia postaci i rytm narracji. Dopiero na tym fundamencie można świadomie używać przeplatania, równoległego montażu czy nakładania obrazów jako dodatków, a nie zamienników dobrze przemyślanego montażu ciągłego.

Pytanie 27

Aby uzyskać bliskie ujęcie kamienicy, który obiektyw będzie najlepszy?

A. 50 mm
B. 130 mm
C. 300 mm
D. 35 mm
Obiektyw o ogniskowej 300 mm jest idealnym wyborem do wykonywania zdjęć kamienic w dużym zbliżeniu z uwagi na jego zdolność do uchwycenia szczegółów z daleka, dzięki czemu można uniknąć zniekształceń wynikających z bliskiego podejścia. Obiektywy teleobiektywowe, takie jak ten o ogniskowej 300 mm, pozwalają na kompresję perspektywy, co sprawia, że obiekty znajdujące się w tle są bardziej wyraźne i wyglądają bardziej zbliżone do obiektów w pierwszym planie. W praktyce, fotografując wysoką kamienicę z odległości, uzyskujemy nie tylko szczegółowe ujęcia architektoniczne, ale także możemy zachować kontekst otoczenia. Tego rodzaju obiektyw jest szczególnie użyteczny w miejscach, gdzie fizyczna odległość od obiektu jest ograniczona, na przykład w miejskich aglomeracjach. Standardy fotograficzne wskazują, że do fotografii architektonicznej warto stosować dłuższe ogniskowe, co zapewnia jakość i ostrość zdjęć oraz pozwala na kreatywne ujęcia, jak np. detale elewacji czy dekoracyjne elementy budynków.

Pytanie 28

Aby zapisać pliki cyfrowe na płycie CD, należy skorzystać z programu

A. Publisher
B. Audacity
C. Nero
D. PowerPoint
Wybór nieodpowiednich programów do nagrywania płyt CD często wynika z nieporozumień co do ich podstawowej funkcji. Publisher to oprogramowanie przeznaczone do tworzenia materiałów graficznych, takich jak broszury czy plakaty, a nie do zarządzania danymi na nośnikach optycznych. Audacity, z kolei, to program do edycji dźwięku, który nie ma możliwości nagrywania płyt CD, a jego funkcjonalność koncentruje się na obróbce i miksowaniu nagrań audio. PowerPoint to narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych, które również nie jest zaprojektowane do nagrywania danych na nośnikach optycznych. Pojawiające się w tym kontekście błędne przypisania wynikają z mylnego przekonania, że każdy program mogący obsługiwać pliki multimedialne nadaje się do nagrywania płyt. Kluczowym elementem przy wyborze oprogramowania do nagrywania jest jego przeznaczenie oraz zestaw oferowanych funkcji. Wiele osób może mylić programy do edycji z tymi do nagrywania, co prowadzi do nieefektywnego wykorzystania narzędzi i potencjalnych problemów z kompatybilnością. Dla efektywnego zarządzania danymi oraz tworzenia nośników optycznych, kluczowe jest stosowanie dedykowanych aplikacji, które są zgodne z obowiązującymi standardami nagrywania.

Pytanie 29

Jaką cechę ma odtwarzanie sekwencyjne?

A. poklatkowy
B. zmienny
C. proceduralny
D. klatkowy
Odtwarzanie sekwencyjne, definiowane jako proces poklatkowy, oznacza, że informacje są przetwarzane i odtwarzane w określonym porządku, krok po kroku. Taki sposób organizacji danych jest niezwykle istotny w wielu dziedzinach, w tym w programowaniu, inżynierii oprogramowania oraz w systemach informatycznych. Praktycznym przykładem zastosowania odtwarzania sekwencyjnego może być algorytm sortowania, który przetwarza elementy zbioru w kolejności, aby je uporządkować. W kontekście multimediów, poklatkowe odtwarzanie jest wykorzystywane w animacji, gdzie każda klatka jest wyświetlana w ustalonej sekwencji, co zapewnia płynność ruchu. W branży filmowej i gier komputerowych, poklatkowy sposób generowania obrazów pozwala na kontrolowanie tempa i dynamiki narracji. W standardach dotyczących inżynierii oprogramowania, takich jak Agile czy SCRUM, odtwarzanie sekwencyjne jest kluczowe dla efektywnego zarządzania projektami, ponieważ umożliwia szybsze dostosowywanie się do zmian oraz lepsze planowanie kolejnych kroków w rozwoju oprogramowania.

Pytanie 30

W prezentacji slajdów uzyskuje się efekt przechodzenia jednego obrazu w drugi poprzez zastosowanie

A. przezroczystości
B. kadrowania
C. wtapiania
D. nakładania
W przypadku błędnych odpowiedzi, takie techniki jak wtapianie, kadrowanie oraz przezroczystość mogą wydawać się logiczne na pierwszy rzut oka, ale jednak nie pasują do przenikania zdjęć, o które pytano. Wtapianie to technika, w której jeden obrazek po prostu znika, a drugi się pojawia – to zupełnie co innego niż nakładanie. Kadrowanie to tylko zmiana rozmiaru zdjęcia lub jego wycinanie, a to też nie ma nic wspólnego z przenikaniem. Przezroczystość jest ważna w nakładaniu, ale sama w sobie nie stworzy efektu przenikania, jeśli nie użyjesz jej do nakładania. Często myli się te wszystkie techniki, a każda z nich ma swoją specyfikę, która niekoniecznie pokrywa się z przenikaniem. Warto więc zrozumieć te różnice, żeby móc skutecznie je wykorzystać w projektach multimedialnych.

Pytanie 31

Która z poniższych czynności nie jest częścią procesu rejestracji obrazu?

A. Regulacja balansu bieli
B. Dostosowanie czułości
C. Zamknięcie przysłony
D. Wprowadzenie współrzędnych GPS
Wprowadzenie współrzędnych GPS nie jest czynnością bezpośrednio związaną z procesem rejestracji obrazu w kontekście fotografii czy nagrywania wideo. Proces rejestracji obrazu obejmuje działania takie jak zmiana balansu bieli, ustawienie czułości oraz domknięcie przysłony, które mają wpływ na to, jak obraz zostanie uchwycony przez sensor aparatu. Balans bieli odpowiada za odwzorowanie kolorów w danym oświetleniu, czułość (ISO) wpływa na jakość obrazu przy różnych warunkach oświetleniowych, a przysłona kontroluje ilość światła wpadającego na sensor, co ma kluczowe znaczenie dla głębi ostrości. Natomiast wprowadzenie współrzędnych GPS jest elementem dodawanym do metadanych zdjęcia, co może być przydatne w kontekście lokalizacji, ale nie ma wpływu na sam proces rejestracji obrazu. W praktyce, fotografie z GPS mogą być używane do geotagowania, co jest przydatne w aplikacjach turystycznych czy archiwizacyjnych, ale to nie jest integralna część rejestracji obrazu. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla prawidłowego korzystania z aparatu oraz dla efektywnej obróbki zdjęć w postprodukcji.

Pytanie 32

Która proporcja odnosi się do typowego obrazu panoramicznego?

A. 3:6
B. 16:9
C. 4:3
D. 18:9
Proporcje 4:3, 18:9 oraz 3:6 są przykładami formatów, które w pewnych kontekstach pozostają w użyciu, ale nie są odpowiednie w odniesieniu do standardowego obrazu panoramicznego. Format 4:3 był dominującym standardem w telewizji analogowej oraz w pierwszych telewizorach LCD. Choć nadal jest stosowany w niektórych sytuacjach, jego ograniczona szerokość w porównaniu do wysokości sprawia, że nie może być uznawany za panoramiczny, co obniża jego atrakcyjność w nowoczesnych aplikacjach multimedialnych, takich jak gry czy filmy. Z kolei proporcja 18:9, będąca wariantem formatu 16:9, staje się coraz bardziej popularna w kontekście smartfonów, ale nie jest standardowym formatem w telewizji czy filmach. Proporcje 3:6 są z kolei rzadko używane i mogą prowadzić do zaniku szczegółów w szerszych ujęciach. Typowym błędem myślowym w wyborze tych formatów jest brak zrozumienia kontekstu ich zastosowania oraz różnic w percepcji między różnymi formatami obrazu. W przypadku produkcji medialnych, kluczowe jest dostosowanie formatu do medium, w którym treść będzie prezentowana, aby maksymalnie wykorzystać potencjał wizualny i zapewnić optymalne doświadczenia dla odbiorców.

Pytanie 33

Oznaczenia „FB” oraz „Multigrade” na opakowaniu papieru fotograficznego odnoszą się do materiału

A. polietylenowego o stałej gradacji
B. polietylenowego o zmiennej gradacji
C. barytowanego o zmiennej gradacji
D. barytowanego o stałej gradacji
Odpowiedź 3 to strzał w dziesiątkę! Mówi nam o papierze barytowanym z różnymi gradacjami, i to jest na pewno trafne. Termin 'FB' odnosi się do papieru barytowego, który słynie z świetnej jakości i możliwości oddania szczegółów oraz kolorów. Główna cecha tego papieru to jego struktura, która pozwala osiągnąć lepszą gradację tonalną w porównaniu do papierów, które nie są barytowane. Zmienne gradacje oznaczają, że można go stosować w różnorodnych technikach wywoływania, co daje fotografom i artystom sporo swobody w wyborze metod obróbki. W praktyce, taki papier często używa się w tradycyjnej fotografii czarno-białej oraz w druku artystycznym, gdzie jakość obrazu jest naprawdę kluczowa. Na przykład, w druku grawirowym lub podczas stosowania technik jak gumowe drukowanie, papier barytowy o zmiennej gradacji pozwala uzyskać ciekawe efekty, co jest naprawdę doceniane w różnych kręgach artystycznych. Co więcej, korzystanie z takiego papieru to naprawdę dobra praktyka w świecie fotografii, dlatego jest tak popularny wśród profesjonalistów i zapaleńców.

Pytanie 34

Narzędziem Adobe Photoshop do usuwania drobnych plam na zdjęciu jest

A. lasso magnetyczne.
B. pędzel korygujący.
C. kroplomierz.
D. różdżka.
Prawidłowo wskazany został pędzel korygujący, czyli w Photoshopie tzw. Healing Brush / Spot Healing Brush. To jest właśnie narzędzie zaprojektowane typowo do usuwania drobnych plam, kurzu, wyprysków na skórze, małych zanieczyszczeń tła czy delikatnych defektów materiału. Z technicznego punktu widzenia pędzel korygujący nie tylko kopiuje piksele z sąsiedniego obszaru, ale dodatkowo dopasowuje jasność, kolor i fakturę tak, żeby retusz był możliwie niewidoczny. To jest główna różnica w stosunku do zwykłego stempla, który kopiuje „na sztywno”. W praktyce przy retuszu fotografii standardem branżowym jest praca na nowej, pustej warstwie z włączoną opcją „Sample All Layers” (Próbkuj wszystkie warstwy). Dzięki temu oryginalne zdjęcie zostaje nienaruszone, a retusz jest w pełni odwracalny. Moim zdaniem to jedna z najważniejszych dobrych praktyk pracy w Photoshopie, szczególnie przy zdjęciach do druku, fotografii ślubnej czy portretach biznesowych. Pędzel korygujący najlepiej sprawdza się przy małych elementach: pojedyncze pryszcze, pyłki na matrycy widoczne na niebie, małe rysy na skórze, drobne plamki na ścianie. Przy większych obszarach lepiej często użyć kombinacji: pędzel korygujący + łatka (Patch Tool) + ewentualnie stempel. Ważne jest też dobranie odpowiedniego rozmiaru i twardości pędzla: zazwyczaj średnica trochę większa niż retuszowana plamka i miękka krawędź, żeby przejście było płynne. Profesjonaliści często pracują na powiększeniu 100–200%, wykonując wiele małych kliknięć zamiast jednego dużego pociągnięcia – to daje bardziej naturalny efekt. W retuszu skóry pędzel korygujący jest praktycznie podstawowym narzędziem, zanim w ogóle sięgnie się po bardziej zaawansowane techniki typu frequency separation czy dodge & burn. Dobrze opanowany pędzel korygujący naprawdę przyspiesza pracę i pozwala osiągnąć rezultat zgodny ze standardami branżowymi w fotografii i DTP.

Pytanie 35

Jakiego typu filtr używa się w technice analogowej, aby rozjaśnić żółtobrązowe piegi u osoby na fotografii?

A. Niebieski
B. Pomarańczowy
C. Zielony
D. Czerwony
Pomarańczowy filtr to naprawdę świetne narzędzie w analogowej fotografii. Jeśli chodzi o oświetlenie twarzy, to potrafi rozjaśnić te żółtobrązowe piegi, które nie zawsze wyglądają korzystnie na zdjęciach. Działa to dzięki zasadzie komplementarności kolorów: pomarańczowy neutralizuje niepożądane żółte odcienie, co sprawia, że skóra wygląda bardziej naturalnie. W praktyce, używając pomarańczowego filtra, można wydobyć szczegóły i fakturę cery, jednocześnie unikając za dużej ilości ciepłych tonów, które mogą przytłoczyć całość. W fotografii portretowej to już standard, bo daje super efekty, zwłaszcza przy naturalnym oświetleniu. Co ciekawe, wielu profesjonalnych fotografów właśnie używa tego typu filtrów, żeby podkreślić charakter modela. To naprawdę zgodne z tym, co teraz jest modne w fotografii mody i portretowej.

Pytanie 36

Które oprogramowanie umożliwia tworzenie i edytowanie grafiki rastrowej?

A. Corel Painter, CorelDRAW, Inkscape
B. Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, GIMP
C. WinRAR, Audacity, Paint
D. Windows Movie Maker, Pinnacle Studio, Adobe Acrobat
Adobe Photoshop, Adobe Lightroom oraz GIMP to oprogramowanie, które od lat uchodzi za standardowe narzędzia do pracy z grafiką rastrową. Photoshop jest wykorzystywany praktycznie wszędzie – od obróbki zdjęć w profesjonalnych studiach fotograficznych, przez tworzenie grafik reklamowych, aż po przygotowanie tekstur do gier komputerowych. Lightroom z kolei, choć jest bardziej wyspecjalizowany w edycji zdjęć, pozwala na zaawansowaną korektę barw, kontrastu czy ekspozycji, a GIMP jest darmową alternatywą, którą doceniają zarówno początkujący, jak i zawodowcy. Moim zdaniem, znajomość tych programów to dziś podstawa – praktycznie każda agencja czy drukarnia wymaga umiejętności poruszania się w środowisku grafiki rastrowej. Ważne jest, że grafika rastrowa opiera się na pikselach, a nie na wektorach, więc narzędzia takie jak Photoshop są idealne do pracy z fotografiami, malunkami cyfrowymi czy tworzeniem efektów specjalnych. Korzystając z tych programów, można nie tylko edytować pojedyncze zdjęcia, ale też tworzyć złożone kompozycje, retuszować detale czy przygotowywać projekty do druku zgodnie z branżowymi standardami, takimi jak CMYK czy rozdzielczość 300 dpi. Dla mnie to taki podstawowy „zestaw narzędzi” każdego, kto chce działać w grafice komputerowej.

Pytanie 37

Do automatycznego katalogowania i zarządzania plikami graficznymi z pakietu Adobe przeznaczony jest program

A. Fireworks.
B. Bridge.
C. InDesign.
D. Acrobat.
W tym pytaniu łatwo się pomylić, bo wszystkie wymienione programy kojarzą się z pakietem Adobe i z pracą z grafiką, ale każdy z nich ma zupełnie inne główne zastosowanie. Dobrym nawykiem w branży jest dokładne rozróżnianie narzędzi: jedno do zarządzania plikami, inne do składu, kolejne do edycji PDF itd. Brak takiego rozróżnienia potem mści się w pracy zawodowej, bo człowiek próbuje robić rzeczy w programie, który w ogóle do tego nie jest projektowany. Adobe Acrobat to narzędzie skoncentrowane na dokumentach PDF. Służy do tworzenia, edycji, podpisywania, łączenia i zabezpieczania plików PDF. Owszem, pozwala obejrzeć grafikę umieszczoną w dokumencie, ale nie jest systemem do katalogowania zdjęć, plików PSD czy projektów graficznych z całego dysku. Acrobat pracuje na poziomie dokumentu, a nie całych bibliotek zasobów. Typowym błędem myślowym jest założenie, że skoro PDF jest powszechny w druku i grafice, to program do PDF „ogarnia” też zarządzanie wszystkimi plikami graficznymi – niestety tak to nie działa. InDesign z kolei to profesjonalny program do składu DTP: projektowanie magazynów, katalogów, plakatów, e-booków. Owszem, InDesign potrafi umieszczać i linkować obrazy, ma panel łączy, ale to tylko zarządzanie plikami w kontekście konkretnego dokumentu. Nie służy do globalnego przeszukiwania całych archiwów zdjęć, nadawania słów kluczowych czy tworzenia kolekcji plików niezależnych od jednego projektu. Mylenie InDesigna z menedżerem zasobów wynika często z tego, że osoby początkujące widzą listę obrazów w panelu i zakładają, że to „system zarządzania plikami”. W rzeczywistości to tylko kontrola powiązań w danym dokumencie. Fireworks (obecnie już rozwijany historycznie) był projektowany głównie pod kątem grafiki ekranowej, interfejsów i elementów do stron internetowych. Łączył cechy edytora rastrowego i wektorowego, ułatwiał eksport grafik na WWW, tworzenie prostych prototypów interfejsów. Natomiast nie pełnił roli centralnego katalogu plików całego studia. Brak funkcji zaawansowanego przeszukiwania, metadanych, ocen czy wsadowych operacji na poziomie bibliotek plików wyklucza go z roli profesjonalnego narzędzia DAM (Digital Asset Management). Profesjonalny workflow w środowisku Adobe zakłada, że katalogowaniem, tagowaniem, podglądem i organizacją bibliotek zajmuje się dedykowane narzędzie, a edycją i składem – wyspecjalizowane aplikacje. Dlatego to właśnie Bridge, a nie Acrobat, InDesign czy Fireworks, realizuje koncepcję centralnego zarządzania plikami graficznymi i innymi zasobami kreatywnymi.

Pytanie 38

Audacity, Blender, GIMP, Inkscape, Skencil to programy, które mają wspólne cechy?

A. są używane do edycji oraz tworzenia grafiki rastrowej
B. są dedykowane wyłącznie dla systemu MacOS
C. służą do edycji oraz kreacji grafiki wektorowej
D. stanowią oprogramowanie open source i są darmowe
Wybór odpowiedzi, która sugeruje, że programy te służą do edycji i tworzenia grafiki rastrowej, jest nieprecyzyjny. Zrozumienie różnicy między grafiką rastrową a wektorową jest kluczowe. Grafika rastrowa składa się z pikseli, co sprawia, że jej jakość maleje przy powiększaniu, co jest typowe dla programów takich jak GIMP. Jednak Inkscape i Skencil są narzędziami, które specjalizują się w tworzeniu grafiki wektorowej, co oznacza, że ich obrazy są oparte na matematycznych równaniach i pozostają ostre niezależnie od skali. Ponadto, niewłaściwe jest twierdzenie, że te programy są przeznaczone wyłącznie dla systemu MacOS. W rzeczywistości każde z tych narzędzi dostępne jest na różnych platformach, w tym Windows i Linux, co czyni je bardziej wszechstronnymi i dostępnymi dla szerszej grupy użytkowników. Stwierdzenie, że programy te są darmowe, ale mogłyby być jednocześnie ograniczone do jednego systemu operacyjnego, jest błędne, ponieważ ich otwartość oraz dostępność na różnych systemach operacyjnych przyczyniają się do ich popularności i szerokiego wykorzystania w branży kreatywnej. Warto zwrócić uwagę, że oprogramowanie open source ma swoje korzyści, takie jak aktywna społeczność, która wspiera użytkowników oraz dostarcza aktualizacji i poprawek, a także możliwość dostosowywania oprogramowania do indywidualnych potrzeb.

Pytanie 39

Wskaż prawidłową kolejność czynności wykonywanych podczas aktualizacji aplikacji Wordpress.

A. Instalowanie wtyczek, weryfikowanie znaczników HTML, pozycjonowanie strony.
B. Wykonanie kopii zapasowej, testowanie sklonowanej strony, aktualizowanie elementów strony.
C. Testowanie sklonowanej strony, weryfikowanie reguł CSS, projektowanie elementów graficznych.
D. Formatowanie tekstów, drukowanie projektu strony, oznaczenie licencji grafik.
Prawidłowa kolejność działań przy aktualizacji WordPressa to: najpierw wykonanie kopii zapasowej, potem testowanie sklonowanej strony, a dopiero na końcu aktualizowanie elementów strony (silnik WP, motyw, wtyczki). To jest dokładnie ten schemat, który znajdziesz w większości profesjonalnych procedur DevOps czy instrukcjach firm hostingowych. Kopia zapasowa (backup) to absolutna podstawa. I chodzi nie tylko o pliki strony (wp-content, motywy, wtyczki, uploady), ale też o bazę danych MySQL. W praktyce robi się to albo wtyczką typu UpdraftPlus, Duplicator, All-in-One WP Migration, albo z poziomu panelu hostingu (np. cPanel – Backup, phpMyAdmin – eksport bazy). Dzięki temu, jeśli aktualizacja rozsypie motyw, wtyczkę lub całą stronę, można jednym krokiem przywrócić działającą wersję. Drugi krok to testowanie sklonowanej strony, czyli tzw. środowisko stagingowe. Moim zdaniem to jest różnica między amatorskim a profesjonalnym podejściem. Klonuje się stronę na subdomenę typu staging.domena.pl albo dev.domena.pl, czasem w ogóle na osobny serwer. Tam wykonuje się aktualizacje, sprawdza kompatybilność wtyczek, testuje logowanie użytkowników, formularze, koszyk w sklepie, szybkość ładowania, zgodność z motywem i child theme. Dzięki temu nie ryzykujesz, że klient wchodzi na stronę i widzi białą stronę śmierci (white screen of death) albo fatal error z PHP. Dopiero trzeci krok to aktualizowanie elementów strony na produkcji. Najczęściej zaczyna się od wtyczek, potem motyw, na końcu silnik WordPress, choć bywa odwrotnie w zależności od sytuacji i wymagań. Po każdej większej aktualizacji warto wyczyścić cache (wtyczka cache + cache serwera + ewentualnie CDN), sprawdzić front-end, panel admina, formularze, panel klienta w WooCommerce. W dobrych praktykach zaleca się też robienie tzw. punktów przywracania przed każdą dużą zmianą i prowadzenie krótkiej dokumentacji: kiedy, co i z jakiej wersji na jaką wersję zostało zaktualizowane. W realnej pracy przy stronach produkcyjnych taka procedura naprawdę oszczędza sporo nerwów.

Pytanie 40

Na której ilustracji przedstawiono barwy achromatyczne zaplanowane do wykonania projektu multimedialnego?

A. Ilustracja 3
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Ilustracja 2
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Ilustracja 4
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Ilustracja 1
Ilustracja do odpowiedzi D
Barwy achromatyczne to takie, które nie mają wyraźnie określonego koloru – należą do nich tylko odcienie czerni, bieli i szarości. To właśnie dlatego Ilustracja 4 jest właściwą odpowiedzią. Moim zdaniem takie barwy są świetną bazą przy projektowaniu materiałów multimedialnych, bo pozwalają mocno skupić się na treści i czytelności. W praktyce branżowej stosowanie achromatycznych barw to często wykorzystywany zabieg w layoutach minimalistycznych, prezentacjach biznesowych czy stronach internetowych dla instytucji naukowych. Standardy projektowania graficznego (np. wytyczne WCAG dotyczące dostępności) także często odnoszą się do kontrastu opierającego się właśnie na achromatycznych zestawieniach. Warto dodać, że barwy achromatyczne są neutralne emocjonalnie – nie zaburzają przekazu kolorystycznego i dobrze łączą się praktycznie z każdym innym kolorem. To jest często niedoceniana zaleta w branży – pomaga zachować balans, gdy całość musi być profesjonalna i ponadczasowa. Z mojego doświadczenia wynika, że praca z barwami achromatycznymi naprawdę ułatwia późniejsze wprowadzanie akcentów kolorystycznych, na przykład CTA na stronach WWW – są wtedy bardziej widoczne.