Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 21 lutego 2026 17:20
  • Data zakończenia: 21 lutego 2026 17:42

Egzamin zdany!

Wynik: 21/40 punktów (52,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Promieniowanie ultrafioletowe, które osiąga powierzchnię Ziemi jako część promieniowania słonecznego, jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego o długości fali mieszczącej się w zakresie

A. 280 nm ÷ 315 nm
B. 315 nm ÷ 380 nm
C. 50 nm ÷ 100 nm
D. 100 nm ÷ 280 nm
Wybór odpowiedzi spoza zakresu 315 nm do 380 nm wskazuje na niepełne zrozumienie klasyfikacji promieniowania ultrafioletowego. Promieniowanie UV jest zazwyczaj podzielone na trzy główne kategorie: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) i UVC (100-280 nm). Odpowiedzi wskazujące zakres 100 nm do 280 nm dotyczą promieniowania UVC, które jest w większości absorbowane przez atmosferę ziemską i nie dociera do powierzchni Ziemi, przez co jest mniej istotne w kontekście wpływu na zdrowie ludzi. Z kolei zakres 50 nm do 100 nm odnosi się do ekstremalnego promieniowania ultrafioletowego, które również nie ma wpływu na środowisko, ponieważ jest całkowicie pochłaniane przez atmosferę. Wybór odpowiedzi zawierającej długości fal 280 nm do 315 nm wskazuje na mylenie promieniowania UVB z UVA; UVB jest bardziej energetyczne i ma bezpośredni związek z poparzeniami słonecznymi, podczas gdy UVA jest odpowiedzialne za długoterminowe uszkodzenia skóry. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla skutecznej ochrony przed szkodliwym wpływem promieniowania UV oraz dla stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej w codziennym życiu, takich jak stosowanie odpowiednich filtrów przeciwsłonecznych, które są zgodne z zaleceniami dermatologicznymi.

Pytanie 2

Układ RGBW w najnowszych matrycach cyfrowych oznacza

A. ustawienie filtrów RGB w układzie warstwowym
B. zastosowanie wzmocnienia sygnału RGB o Wave-function
C. dodanie białego subpiksela do standardowego układu RGB
D. zmianę kolejności rejestracji kolorów na RGB-Warm
Zgłaszane błędne koncepcje w odpowiedziach wskazują na nieporozumienia dotyczące technologii matryc cyfrowych. Pierwsza z błędnych odpowiedzi sugeruje, że zmiana polega na ustawieniu filtrów RGB w układzie warstwowym, co nie jest zgodne z rzeczywistością. Filtry RGB są z reguły stosowane w kontekście analogowych układów wyświetlających, gdzie zmiana ich układu nie wpływa na dodawanie nowych subpikseli. Inna nieprawidłowość odnosi się do twierdzenia o zmianie kolejności rejestracji kolorów na RGB-Warm. Taki termin nie istnieje w kontekście standardowych układów matryc. Podobnie, zastosowanie wzmocnienia sygnału RGB o Wave-function jest zupełnie nieadekwatne, ponieważ nie odnosi się do rzeczywistej technologii stosowanej w wyświetlaczach. Osoby, które udzielają takich odpowiedzi, mogą mylić różne koncepcje z zakresu technologii wyświetlania, nie rozumiejąc, że RGBW jest po prostu rozszerzeniem standardowego układu o dodatkowy subpiksel białego koloru. W rezultacie, takie odpowiedzi mogą prowadzić do mylnych wniosków na temat funkcjonowania nowoczesnych wyświetlaczy, co jest istotne w kontekście ich projektowania i rozwoju. Zrozumienie, że RGBW zwiększa paletę kolorów i efektywność energetyczną, jest kluczowe dla osób zajmujących się produkcją i zastosowaniem matryc cyfrowych.

Pytanie 3

Aby wyostrzyć detale obrazu w programie Adobe Photoshop, należy użyć polecenia

A. Posteryzacja krawędzi
B. Maska warstwy
C. Błyszczące krawędzie
D. Maska wyostrzająca
Wybór opcji błyszczące krawędzie może wydawać się zrozumiały dla tych, którzy szukają sposobów na poprawę wyrazistości obrazu, jednak ta funkcja nie jest odpowiednia do wyostrzania detali. Błyszczące krawędzie odnoszą się bardziej do efektu estetycznego, który może poprawić atrakcyjność wizualną, ale nie zwiększa jakości obrazu w kontekście ostrości. Maska warstwy, z drugiej strony, jest narzędziem umożliwiającym edytowanie widoczności warstw, co może być przydatne w procesie retuszu, ale nie służy bezpośrednio do wyostrzania. Posteryzacja krawędzi to technika, która zmienia sposób, w jaki kolory są przedstawiane w obrazie, ale również nie wpływa na wyostrzanie. Warto zauważyć, że wiele osób może mylić te terminy i funkcje z powodu braku zrozumienia ich rzeczywistych zastosowań. W praktyce, istotne jest, aby przy wyostrzaniu obrazu korzystać z odpowiednich narzędzi, aby uniknąć problemów związanych z jakością. Niewłaściwe podejście może prowadzić do pogorszenia jakości obrazu, w tym do powstawania nieczytelnych detali i sztucznych efektów. Kluczowe jest zrozumienie różnicy między różnymi technikami i ich zastosowaniem w kontekście postprodukcji.

Pytanie 4

Metoda uzyskiwania zdjęć na posrebrzonej miedzianej płycie w pojedynczym, unikalnym egzemplarzu, bez możliwości reprodukcji, nosi nazwę

A. cyjanotypia
B. talbotypia
C. kalotypia
D. dagerotypia
Talbotypia to technika, która wprowadza pojęcie negatywu i pozytywu, co pozwala na wielokrotne powielanie obrazów. W przeciwieństwie do dagerotypii, talbotypia nie jest zatem techniką, która tworzy jedyny, niepowtarzalny egzemplarz. Proces ten polega na naświetlaniu papieru pokrytego emulsją światłoczułą, co prowadzi do uzyskania negatywu, z którego potem można wykonać wiele pozytywów. W tym kontekście, talbotypia wprowadza pojęcie reprodukcji, co jest kluczowe w rozwoju fotografii jako medium artystycznego i dokumentującego rzeczywistość. Z kolei kalotypia, która jest często mylona z talbotypią, również wykorzystuje negatyw, a w rezultacie umożliwia powielanie obrazów, co czyni ją techniką odmienną od dagerotypii. Cyjanotypia, z drugiej strony, to technika druku, która wykorzystuje reakcję chemiczną soli żelaza, co prowadzi do uzyskania niebieskiego odcienia, ale także nie jest związana z tworzeniem unikalnych obrazów na metalowych płytach. Właściwe zrozumienie różnicy między tymi technikami jest kluczowe dla nauki o fotografii oraz jej historii.

Pytanie 5

Na podstawie fragmentu obrazu można wnioskować, że zdjęcie zostało zapisane w formacie

Ilustracja do pytania
A. GIF
B. TIFF
C. JPEG
D. RAW
Wybierając inne formaty, takie jak RAW, TIFF czy GIF, można popełnić kilka istotnych błędów dotyczących zrozumienia ich charakterystyki oraz zastosowania. Format RAW jest stosowany głównie przez profesjonalnych fotografów, ponieważ przechowuje nieprzetworzone dane z matrycy aparatu, co pozwala na większą kontrolę nad edycją zdjęcia. Niemniej jednak, pliki RAW są znacznie większe od JPEG i wymagają specjalistycznego oprogramowania do obróbki. W kontekście publikacji w Internecie, RAW nie ma sensu, ponieważ jego rozmiar i przenoszenie są niepraktyczne. Z kolei TIFF, chociaż wspiera wyższą jakość obrazu, również generuje dużo większe pliki niż JPEG, co czyni go mniej efektywnym w zastosowaniach internetowych, gdzie szybkość ładowania strony i oszczędność miejsca na serwerze są kluczowe. GIF, z drugiej strony, jest formatem, który obsługuje tylko 256 kolorów i jest używany głównie do prostych animacji oraz grafik o niewielkich rozmiarach. Jego ograniczenia w zakresie kolorów sprawiają, że nie nadaje się do zdjęć, które wymagają bogatej palety barw, co jest cechą JPEG. Wybór niewłaściwego formatu może prowadzić do nieoptymalnych wyników wizualnych oraz wydajnościowych, co jest szczególnie istotne w kontekście profesjonalnych aplikacji fotograficznych i projektów graficznych.

Pytanie 6

Podaj prawidłową sekwencję kroków w barwnym procesie odwracalnym.

A. Wywołanie pierwsze, wywołanie drugie, kondycjonowanie, zadymianie, utrwalanie, płukanie, wybielanie, garbowanie
B. Wywołanie pierwsze, wywołanie drugie, zadymianie, kondycjonowanie, wybielanie, utrwalanie, płukanie, garbowanie
C. Wywołanie pierwsze, wybielanie, wywołanie drugie, kondycjonowanie, zadymianie, garbowanie, płukanie, utrwalanie
D. Wywołanie pierwsze, zadymianie, wywołanie drugie, kondycjonowanie, wybielanie, utrwalanie, płukanie, garbowanie
Niepoprawne odpowiedzi prezentują różne błędy w kolejności etapów barwnego procesu odwracalnego, co może prowadzić do niedoskonałych rezultatów w uzyskaniu pożądanych kolorów. Na przykład, w niektórych podejściach pomija się kluczowy krok zadymiania lub zmienia się jego kolejność, co z kolei może prowadzić do nieefektywnego wprowadzenia barwników. Odpowiedzi, które umieszczają odbielanie przed kondycjonowaniem, także wskazują na fundamentalne zrozumienie procesu, gdyż kondycjonowanie powinno nastąpić po zadymianiu, co sprzyja lepszemu wchłanianiu barwników. Ponadto, pominięcie utrwalania lub umiejscowienie go w niewłaściwej sekwencji wprowadza ryzyko blaknięcia kolorów w trakcie użytkowania materiału. W przemyśle tekstylnym, niewłaściwe uporządkowanie tych etapów może prowadzić do odpadów oraz zmarnotrawienia surowców, co jest niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aby uniknąć tych problemów, istotne jest zastosowanie się do ustalonych standardów branżowych oraz dobrych praktyk, które zapewniają, że każdy etap procesu jest dokładnie przemyślany i właściwie zrealizowany. Należy pamiętać, że każdy krok w procesie barwienia ma swoje uzasadnienie i razem tworzą spójną całość, która jest kluczowa dla osiągnięcia wysokiej jakości wyników.

Pytanie 7

Która właściwość aparatu fotograficznego jest najważniejsza podczas robienia zdjęć dokumentalnych?

A. Obiektyw o wysokiej jasności
B. Kontrola nad perspektywą
C. Obracany wyświetlacz
D. Obiektyw z możliwością makrofotografii
Wybierając inne cechy aparatu, takie jak obiektyw z funkcją makro, sterowanie perspektywą czy odchylany wyświetlacz obrazu, można nieświadomie ograniczyć swoje możliwości w kontekście wykonywania zdjęć reportażowych. Obiektyw z funkcją makro, na przykład, jest zaprojektowany do uchwytywania małych obiektów z bliska, co w kontekście reportażu może być rzadkością. Chociaż może się zdarzyć, że niektóre sytuacje wymagają zdjęć detali, to jednak dominującym celem reportażu jest uchwycenie większych scen oraz interakcji między ludźmi w danym kontekście. Sterowanie perspektywą, mimo że pozwala na ciekawe kompozycje, nie jest kluczowe w reportażu, gdzie najważniejsze są autentyczność i emocje uchwycone na zdjęciach. Ponadto, odchylany wyświetlacz obrazu, choć może być przydatny w trudno dostępnych miejscach, często nie jest decydującym czynnikiem w kontekście jakości obrazu, zwłaszcza gdy najważniejsza jest umiejętność szybkiego reagowania na sytuacje w terenie. W praktyce, wybór odpowiedniego obiektywu o dużej jasności znacząco wpływa na jakość i efektywność pracy fotografa reportażowego, co sprawia, że inne cechy mogą okazać się mniej istotne w tym kontekście.

Pytanie 8

W celu rekonstrukcji zniszczonego zdjęcia należy wykorzystać komputer z oprogramowaniem do obróbki grafiki

A. rastrowej oraz skaner optyczny.
B. wektorowej oraz ploter grawerujący.
C. rastrowej oraz ploter laserowy.
D. wektorowej oraz skaner przestrzenny.
Odpowiedź jest trafiona, bo do rekonstrukcji uszkodzonego zdjęcia naprawdę niezbędne jest połączenie dwóch kluczowych narzędzi – komputera z oprogramowaniem do obróbki grafiki rastrowej oraz skanera optycznego. Najpierw zdjęcie trzeba przenieść do postaci cyfrowej. Skaner optyczny jest tutaj niezastąpiony, bo pozwala uzyskać dokładny obraz uszkodzonej fotografii w wysokiej rozdzielczości. Potem wkracza oprogramowanie do grafiki rastrowej, takie jak Adobe Photoshop czy GIMP – to właśnie w nim można retuszować, usuwać zabrudzenia, rekonstruować brakujące fragmenty czy poprawiać kolory. W praktyce każdy profesjonalny grafik czy konserwator dokumentów działa właśnie tym schematem, bo grafika rastrowa najlepiej nadaje się do pracy z obrazami fotograficznymi, gdzie liczy się szczegółowość i możliwość edycji na poziomie pojedynczych pikseli. Moim zdaniem, kto raz spróbował pracy w Photoshopie nad starym zdjęciem, ten już wie, że bez narzędzi rastrowych ani rusz – no i skaner optyczny bywa wręcz nieoceniony. Branżowe standardy konserwacji cyfrowej i archiwistyki także wskazują to podejście jako najbardziej efektywne i pozwalające zachować jak najwięcej oryginalnych detali. Na co dzień korzysta się z takich metod np. w muzeach, bibliotekach, a nawet w prywatnych pracowniach zajmujących się odnawianiem rodzinnych fotografii.

Pytanie 9

Które z przedstawionych zdjęć jest skadrowane zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki obrazu?

A. Zdjęcie 3
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Zdjęcie 1
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Zdjęcie 4
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Zdjęcie 2
Ilustracja do odpowiedzi D
Zdjęcie 2 jest przykładem dobrze skadrowanej fotografii zgodnie z zasadami kompozycji i estetyki obrazu. Przede wszystkim, widać tutaj zastosowanie reguły trójpodziału – główne postacie (dorosły i dziecko) znajdują się w mocnych punktach kadru, a ich działania przyciągają wzrok widza. Poza tym, ujęcie oddaje pełny kontekst sytuacji: można zobaczyć zarówno osoby wykonujące bańkę, jak i efekt ich pracy (duża, kolorowa bańka mydlana), a także elementy otoczenia – wiadro, matę, a nawet osoby w tle. To wszystko składa się na spójną narrację wizualną. Zdjęcie nie jest przesadnie zbliżone ani zbyt szerokie, przez co zachowana jest harmonia między bohaterami, przestrzenią i ciekawymi detalami. Reguła przestrzeni jest tutaj dobrze zastosowana – bańka ma miejsce na „ucieczkę” w kadrze i nie jest przypadkowo ucięta. Takie podejście bardzo często spotyka się w fotografii reportażowej czy rodzinnej, bo dzięki temu zdjęcie opowiada historię, a nie tylko prezentuje wyrwany z kontekstu fragment. Z mojego doświadczenia wynika, że właśnie takie kompozycje są najchętniej wybierane przez profesjonalistów, bo pozwalają na swobodne opowiadanie historii jednym obrazem i nie męczą oka nienaturalnymi cięciami czy pustkami w kadrze. Ważne jest, by myśleć o zdjęciu jak o obrazie, który ma prowadzić wzrok widza przez całą scenę, a nie tylko zatrzymywać go na jednym punkcie.

Pytanie 10

Perspektywę żabią zastosowano na fotografii

A. Fotografia 4
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Fotografia 3
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Fotografia 2
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Fotografia 1
Ilustracja do odpowiedzi D
Perspektywa żabia, często nazywana też ujęciem z żabiej perspektywy, polega na fotografowaniu obiektu od dołu ku górze. Taka technika daje efekt, jakby patrzeć na fotografowany przedmiot z poziomu ziemi, co sprawia, że obiekt wydaje się większy, bardziej monumentalny i dominujący. W praktyce często używa się jej, żeby dodać dynamizmu lub dramatyzmu zdjęciom – na przykład w fotografii architektury, gdzie budynki wydają się wtedy bardziej okazałe, albo w fotografii portretowej, gdzie można podkreślić siłę postaci. W przypadku tej fotografii widać wyraźnie, że zdjęcie jest wykonane od dołu – doniczka z kwiatami została uchwycona z takiego kąta, że jej spód jest widoczny, a same kwiaty wydają się jakby wyższe niż w rzeczywistości. Taki sposób fotografowania nie jest przypadkowy – czasem pomaga ukryć tło lub wydobyć szczegóły, które z normalnego poziomu byłyby niewidoczne. Moim zdaniem to bardzo przydatna technika, bo pozwala eksperymentować z kompozycją i prezentacją przedmiotów w nietypowy sposób. W branży fotograficznej zaleca się, by nie nadużywać tej perspektywy, ale warto ją znać i umieć stosować z głową – bo czasem to właśnie żabia perspektywa ratuje zdjęcie, które byłoby nudne z tradycyjnego ujęcia.

Pytanie 11

Użycie światła rozproszonego na sesji zdjęciowej powoduje uzyskanie

A. wyraźnego cienia za fotografowanym obiektem i jednolitego oświetlenia sfotografowanej sceny
B. wyraźnego cienia za fotografowanym obiektem oraz niejednolitego oświetlenia sfotografowanej sceny
C. rozległego obszaru półcienia za fotografowanym obiektem i jednolitego oświetlenia sfotografowanej sceny
D. rozległego obszaru półcienia za fotografowanym obiektem oraz niejednolitego oświetlenia sfotografowanej sceny
Światło rozproszone na planie zdjęciowym to naprawdę istotna sprawa, jeśli chodzi o osiąganie fajnych efektów oświetleniowych. Widać, że odpowiedź, którą zaznaczyłeś, zwraca uwagę na to, jak szeroki jest obszar półcienia oraz jak ważne jest równomierne oświetlenie, co ma naprawdę spore znaczenie przy robieniu portretów czy zdjęć produktów. Dzięki rozproszonemu światłu, które można uzyskać na przykład z użyciem softboxów albo parasolek, cienie stają się delikatniejsze, a kontrasty znacznie łagodniejsze. W portretach, to światło sprawia, że skóra wygląda bardziej naturalnie, a detale są lepiej widoczne. Równomierne oświetlenie zmniejsza ryzyko pojawiania się niechcianych refleksów i lepiej podkreśla tekstury fotografowanych obiektów. Z mojego doświadczenia, stosowanie takiego oświetlenia jest kluczowe, gdy chcemy uchwycić subtelne detale oraz stworzyć harmonijną kompozycję obrazu.

Pytanie 12

W przypadku, gdy aparat nie będzie używany przez dłuższy okres, powinno się przede wszystkim

A. odstawić aparat w dobrze wentylowane miejsce
B. przetrzeć korpus delikatną ściereczką nasączoną rozpuszczalnikiem
C. wyjąć baterie z urządzenia
D. usunąć matrycę i ją wyczyścić
Wyjęcie baterii z aparatu fotograficznego, gdy nie jest on używany przez dłuższy czas, jest kluczową praktyką, która zabezpiecza zarówno akumulator, jak i sam aparat. Akumulatory litowo-jonowe, powszechnie używane w aparatach, mogą z biegiem czasu ulegać degradacji, zwłaszcza jeśli pozostają w urządzeniu, gdzie mogą być narażone na niekorzystne warunki, takie jak wysokie temperatury czy wilgoć. Wyjmując baterie, zmniejszamy ryzyko ich samozapłonu, a także unikamy sytuacji, w której bateria zaczyna przeciekać, co może uszkodzić elektronikę aparatu. Dodatkowo, aparaty powinny być przechowywane w chłodnych, suchych miejscach, co dodatkowo wydłuża żywotność akumulatorów. Warto również pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu baterii, nawet jeśli aparat nie jest używany, aby zapewnić jego gotowość do działania w momencie, gdy będzie potrzebny. Przykładem dobrych praktyk jest stosowanie specjalnych pojemników na baterie, które chronią je przed uszkodzeniami mechanicznymi i zwarciami.

Pytanie 13

Na przedstawionej fotografii zastosowano efekt dostępny w programie Adobe Photoshop o nazwie

Ilustracja do pytania
A. <i>filtr flara obiektywu</i>
B. <i>jaskrawość</i>
C. <i>balans bieli</i>
D. <i>filtr chmury różnicowe</i>
Efekt widoczny na tej fotografii to właśnie klasyczna „flara obiektywu”, czyli tzw. lens flare. W Photoshopie taki efekt można uzyskać za pomocą dedykowanego filtra – to bardzo popularne narzędzie w branży graficznej. Flara obiektywu polega na dodaniu efektu rozbłysku światła, który powstaje w wyniku odbić światła wewnątrz soczewek aparatu. Zdjęcie zyskuje wtedy bardzo charakterystyczne, okrągłe i półprzezroczyste plamy o różnych barwach, często z wyraźnym źródłem światła. Moim zdaniem to super sposób na szybką stylizację zdjęć, szczególnie gdy np. chcesz dodać dynamiki lub podkręcić klimat zachodu słońca na fotografii krajobrazowej. Takie narzędzia są standardem w workflowu retuszerów i designerów – korzystają z nich zarówno amatorzy, jak i fachowcy w reklamie. Flara pozwala zasymulować rzeczywiste zjawiska optyczne bez konieczności używania drogich obiektywów fotograficznych, a przy tym daje twórcy pełną kontrolę nad intensywnością i rozmieszczeniem efektu. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie używać tego filtra zbyt nachalnie – jak każdy efekt specjalny, flara najlepiej wygląda, kiedy jest przemyślana i pasuje do kontekstu zdjęcia. W branży często spotyka się opinie, że umiejętnie użyty lens flare może być „kropką nad i” w pracy nad zdjęciem, więc warto znać ten filtr i jego możliwości.

Pytanie 14

Fotografię wykonano, wykorzystując oświetlenie

Ilustracja do pytania
A. zastane.
B. konturowe.
C. tylne.
D. boczne.
Odpowiedź 'zastane' jest poprawna, ponieważ fotografia wykorzystuje naturalne źródła światła, które są obecne w otoczeniu, takie jak neony i reklamy świecące w nocy. Oświetlenie zastane jest często stosowane w fotografii miejskiej, gdzie różnorodność źródeł światła tworzy dynamiczne efekty. To podejście pozwala uchwycić atmosferę miejsca, oddać jego charakter i nastrój. W praktyce, fotografowie często wykorzystują oświetlenie zastane, aby wprowadzić naturalne kolory i efekty, które mogłyby zostać utracone przy użyciu sztucznego oświetlenia. Warto zauważyć, że dobór momentu i warunków oświetleniowych jest kluczowy; na przykład, zmieniające się natężenie światła w ciągu dnia lub pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych może znacząco wpływać na ostateczny efekt zdjęcia. Oświetlenie zastane jest zgodne z standardami fotografii dokumentalnej i reportażowej, które zakładają uchwycenie rzeczywistości w jej naturalnej formie. Zrozumienie tego rodzaju oświetlenia i umiejętność jego wykorzystywania to kluczowe umiejętności dla każdego fotografa.

Pytanie 15

Który profil kolorów jest standardowym profilem monitorów i najlepszym wyborem dla publikacji internetowych?

A. ProPhoto RGB
B. CMYK
C. Adobe RGB
D. sRGB
Adobe RGB i ProPhoto RGB to profile kolorów o szerszej gamie kolorystycznej, które są często stosowane w profesjonalnej fotografii i edycji graficznej. Ich zastosowanie w publikacjach internetowych nie jest zalecane, ponieważ wiele urządzeń nie obsługuje tych profili, co prowadzi do błędów w wyświetlaniu kolorów. Użytkownicy mogą widzieć znacznie wyblakłe lub zniekształcone kolory, co negatywnie wpływa na perceptywne odbiór Twojej pracy. CMYK (Cyan Magenta Yellow Black) to z kolei profil stworzony z myślą o druku. Użycie go w projektach internetowych jest całkowicie nieodpowiednie, ponieważ nie odpowiada kolorom emitowanym przez ekran, co z reguły skutkuje błędami w druku i niewłaściwymi kolorami. Wybór niewłaściwego profilu kolorów często wynika z nieporozumienia na temat tego, jak różne urządzenia interpretują kolory. Dlatego kluczowe jest, by przed publikacją treści w sieci upewnić się, że korzystasz z sRGB, by zapewnić spójność i jakość wyświetlania. Właściwe zrozumienie tych różnic pomoże ci uniknąć typowych błędów w przyszłości.

Pytanie 16

Standard metadanych IPTC w fotografii służy do

A. zapisywania danych GPS o miejscu wykonania zdjęcia
B. przechowywania informacji o autorze, prawach autorskich i opisie zdjęcia
C. przechowywania ustawień balansu bieli
D. kodowania informacji o parametrach ekspozycji
Wszystkie pozostałe odpowiedzi sugerują inne zastosowania metadanych w fotografii, które nie są zgodne z definicją standardu IPTC. Na przykład, zapisywanie danych GPS o miejscu wykonania zdjęcia dotyczy metadanych EXIF, które są bardziej odpowiednie dla informacji technicznych, takich jak lokalizacja zdjęcia. Użytkownicy często mylą różne standardy metadanych, co prowadzi do nieporozumień dotyczących ich zastosowania. Kodowanie informacji o parametrach ekspozycji również przynależy do EXIF, a nie IPTC. Użytkownicy mogą myśleć, że IPTC obejmuje te szczegóły, jednak jego głównym celem jest identyfikacja i ochrona praw autorskich oraz opis zdjęcia, a nie techniczne aspekty ekspozycji. Podobnie, przechowywanie ustawień balansu bieli jest także charakterystyczne dla EXIF. Zrozumienie, które standardy odpowiadają za konkretne dane, jest kluczowe dla efektywnego zarządzania metadanymi w fotografii. Często zdarza się, że fotograficy nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest przestrzeganie standardów, co prowadzi do niedoinformowania na temat ochrony własności intelektualnej i możliwości wykorzystania zdjęć w różnych kontekstach. Przykładowo, brak odpowiednich informacji IPTC może skutkować trudnościami w uzyskaniu odpowiednich licencji lub w przypadku sporu dotyczącego praw autorskich.

Pytanie 17

Aby zmniejszyć kontrast obrazu przy kopiowaniu na papierze o różnym kontraście, używa się filtra

A. fioletowy
B. żółty
C. błękitnozielony
D. szary
Wybór niebieskozielonego filtru oparty jest na błędnym zrozumieniu jego właściwości. Filtr niebieskozielony, który ma na celu wydobycie detali w obszarach o wysokim kontraście, w rzeczywistości może intensyfikować kontrast, co jest przeciwne do zamierzonego celu obniżania go. Stosowanie takiego filtru w kontekście papieru wielokontrastowego prowadzi do nadmiernego podkreślenia ciemnych tonów, co skutkuje niekorzystnym efektem w obrazie. Z drugiej strony, filtr purpurowy, choć może oferować niewielką redukcję niektórych tonów, nie jest skuteczny w kontekście ogólnego obniżania kontrastu. Przede wszystkim, purpurowy filtr działa na zasadzie neutralizacji niektórych odcieni zieleni, co może prowadzić do niewłaściwego odwzorowania tonalności. Wreszcie, filtr szary, znany jako neutralny, nie jest filtrem kolorowym i nie zmienia barwy, co czyni go zupełnie nieodpowiednim w kontekście regulacji kontrastu. Zastosowanie filtra szarego nie wpłynie na kontrast, lecz jedynie na ekspozycję, co nie jest tym, co chcemy osiągnąć w kontekście obniżania kontrastu na papierze wielokontrastowym. W praktyce, nieprawidłowy dobór filtrów może prowadzić do znacznie gorszej jakości reprodukcji, co jest kluczowym błędem w procesie twórczym w fotografii.

Pytanie 18

Oświetlenie porównywane do "trójkąta" jest klasyfikowane jako rodzaj oświetlenia portretowego

A. w którym nos modela rzuca ukośnie zarysowany na policzku cień, pozostawiając oko w strefie światła.
B. realizowanego przy użyciu dwóch lamp umiejscowionych po obydwu stronach modela.
C. w którym cienie tworzą charakterystyczne trójkąty na policzkach modela.
D. realizowanego przy użyciu trzech lamp umieszczonych w równych odległościach od siebie i modela.
Pozostałe odpowiedzi zawierają koncepcje, które nie oddają istoty światłocienia z trójkątem. Twierdzenie, że światło portretowe z trójkątem polega na tworzeniu cieni na obu policzkach modela, jest mylące, ponieważ w tej technice kluczowym elementem jest cień rzucany przez nos, a nie równomierne oświetlenie obu stron twarzy. Użycie dwóch lamp po obu stronach modela prowadzi do zupełnie innego efektu oświetleniowego, znanego jako światło kluczowe, które równomiernie oświetla zarówno lewą, jak i prawą stronę twarzy, eliminując cień nosowy, co jest sprzeczne z zamysłem techniki. Z kolei ustawienie trzech lamp w identycznych odległościach może generować bardziej płaskie oświetlenie, również nie oddające charakterystycznego efektu trójkąta. Błędem jest również zakładanie, że każda technika oświetleniowa musi korzystać z większej liczby źródeł światła; w rzeczywistości, minimalistyczne podejście, z jednym kluczowym źródłem światła, często daje najlepsze rezultaty w portretach. Właściwe zrozumienie różnych technik oświetleniowych jest kluczowe dla efektywnego uchwycenia osobowości modela oraz dla uzyskania pożądanych efektów wizualnych.

Pytanie 19

Jaką kompozycję zastosowano na zamieszczonym zdjęciu?

Ilustracja do pytania
A. Pionową.
B. Symetryczną.
C. Otwartą.
D. Zamkniętą.
Odpowiedź otwarta jest prawidłowa, ponieważ odnosi się do kompozycji, która charakteryzuje się brakiem wyraźnych granic i ograniczeń. W kontekście przedstawionego na zdjęciu krajobrazu górskiego, elementy kompozycyjne, takie jak szczyty gór, doliny czy niebo, są rozmieszczone w taki sposób, że sugerują kontynuację poza ramy kadru. Tego rodzaju kompozycja zachęca widza do interakcji z obrazem i wywołuje wrażenie przestrzeni, która jest częścią większego kontekstu. Praktyczne zastosowanie kompozycji otwartej można zaobserwować w fotografii krajobrazowej, gdzie artyści starają się uchwycić naturalne piękno otoczenia, unikając sztucznych ograniczeń. W standardach fotografii, kompozycja otwarta jest często stosowana w celu wzbudzenia emocji i zaangażowania widza, co jest szczególnie istotne w pracy z tematami przyrody. Dodatkowo, zdjęcia takie często korzystają z reguły trójpodziału, gdzie kluczowe elementy są rozmieszczone na liniach podziału, co jeszcze bardziej potęguje wrażenie otwartości i dynamiki obrazu.

Pytanie 20

Wskaż prawidłowe parametry zdjęcia przeznaczonego do zamieszczenia w galerii internetowej.

A. TIFF, 300 ppi, CMYK
B. JPEG, 72 ppi, RGB
C. JPEG, 300 ppi, CMYK
D. TIFF, 72 ppi, RGB
Dobrze dobrane parametry zdjęcia do galerii internetowej to naprawdę kluczowa sprawa, bo wpływają zarówno na jakość wyświetlania, jak i na szybkość ładowania strony. Format JPEG jest powszechnie wykorzystywany w sieci, głównie dlatego, że daje dobry kompromis między jakością a wagą pliku. W praktyce – im mniejszy plik, tym szybciej wczytuje się strona, co użytkownicy od razu zauważają. 72 ppi to standardowa rozdzielczość ekranowa, bo praktycznie żaden monitor nie pokaże więcej detali. Oczywiście, teraz monitory mają czasem wyższą gęstość pikseli, ale trzymanie się 72 ppi pozwala zachować uniwersalność. RGB, czyli tryb kolorów używany przez wszystkie ekrany, to absolutna podstawa – CMYK to już domena druku i może wyglądać dziwnie po wrzuceniu do przeglądarki. Z mojego doświadczenia, gdy wrzucasz inne formaty lub tryby, pojawiają się rozjazdy kolorystyczne i niepotrzebne komplikacje z konwersją. Branżowe standardy, jak np. wytyczne Google czy W3C, też zalecają stosowanie JPEG oraz przestrzeni RGB do zdjęć w sieci. Dobrą praktyką jest też optymalizacja zdjęcia (np. krzywe, nasycenie, wyostrzenie) jeszcze przed eksportem do JPEG. Wtedy zdjęcia naprawdę robią robotę na stronie – wyglądają dobrze i nie zamulają ładowania. Praktyka pokazuje, że lepiej postawić na sprawdzone rozwiązania niż kombinować z nietypowymi parametrami.

Pytanie 21

"Trójkąt ekspozycji" w fotografii odnosi się do relacji między

A. czasem naświetlania, liczbą przysłony, czułością detektora obrazu
B. czasem naświetlania, obiektywem, czułością sensora obrazu
C. czasem naświetlania, liczbą przysłony, intensywnością oświetlenia
D. czasem naświetlania, matrycą, czułością detektora obrazu
Wybór odpowiedzi, która nie obejmuje czułości detektora obrazu, wprowadza w błąd w kontekście pojęcia trójkąta ekspozycji. W fotografii, trójkąt ekspozycji to model, który ilustruje, jak czas naświetlania, liczba przysłony i czułość ISO współdziałają ze sobą, aby osiągnąć prawidłową ekspozycję. Czas naświetlania i liczba przysłony to dwa kluczowe elementy, ale ich skuteczność jest uzależniona od czułości detektora obrazu. Odpowiedzi, które wskazują na obiektyw lub matrycę, mylą podstawowe założenia, ponieważ obiektyw jest używany do kształtowania obrazu, a matryca pełni rolę sensora, ale nie jest bezpośrednio częścią trójkąta ekspozycji. Typowym błędem jest mylenie czułości ISO z innymi elementami wyposażenia aparatu; czułość pozwala na odpowiednie dostosowanie się do warunków oświetleniowych i wpływa na jakość obrazu, szczególnie przy wyższych wartościach ISO, gdzie mogą występować szumy. Zrozumienie, że każdy z tych trzech elementów wpływa na siebie nawzajem, jest kluczowe dla uzyskania zamierzonych efektów wizualnych. Niewłaściwe podejście do tego zagadnienia może prowadzić do nieefektywnego używania aparatu, co w rezultacie skutkuje zdjęciami o nieodpowiedniej ekspozycji.

Pytanie 22

Termin 'przysłona' odnosi się do mechanizmu zainstalowanego w

A. korpusie aparatu.
B. lampie wbudowanej.
C. układzie pentagonalnym.
D. obiektywie.
Termin "przysłona" odnosi się do mechanizmu umieszczonego w obiektywie aparatu fotograficznego. Przysłona reguluje ilość światła wpadającego do matrycy lub filmu, co bezpośrednio wpływa na ekspozycję zdjęcia. Otwór przysłony jest wyrażany w wartościach f-stop (np. f/2.8, f/4), gdzie niższa wartość oznacza szerszy otwór i większą ilość światła. Użycie odpowiedniej przysłony ma kluczowe znaczenie nie tylko dla poprawnej ekspozycji, ale także dla głębi ostrości, co jest istotne w wielu stylach fotografii. Na przykład, w portrecie często stosuje się szeroką przysłonę, aby uzyskać płytką głębię ostrości, co pozwala na wyizolowanie modela od tła. Przysłona jest także istotna dla uzyskania efektu bokeh, który sprawia, że tło staje się rozmyte i przyjemne dla oka. Wybór przysłony powinien być dostosowany do warunków oświetleniowych oraz artystycznych zamierzeń fotografa, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w dziedzinie fotografii.

Pytanie 23

Podczas fotografowania w słoneczny dzień, w celu ograniczenia refleksów i odbić powstających na zdjęciach, należy zastosować.

A. osłonę przeciwsłoneczną.
B. telekonwerter.
C. statyw.
D. filtr UV.
Osłona przeciwsłoneczna to naprawdę prosty, a zarazem bardzo skuteczny gadżet, który potrafi mocno poprawić jakość zdjęć w trudnych warunkach, zwłaszcza w słoneczny dzień. Jej główną rolą jest blokowanie bocznych promieni światła, które padają na przednią soczewkę obiektywu. Takie boczne światło bardzo często powoduje powstawanie refleksów, blików albo spadku kontrastu – szczególnie jeśli słońce świeci z boku lub zza aparatu. Szczerze mówiąc, osłona przeciwsłoneczna to taki standard w branży, coś jak kask na budowie – dużo osób jej nie docenia, a szkoda. W praktyce – nie tylko ograniczamy odbicia, ale też chronimy soczewkę przed przypadkowym dotknięciem, deszczem czy kurzem. Często fotografowie nawet trzymają ją założoną cały czas, a ja sam polecam ten nawyk. Warto zauważyć, że stosowanie osłon przeciwsłonecznych jest również rekomendowane przez producentów obiektywów w oficjalnych instrukcjach. No i taka osłona praktycznie nie wpływa na jakość kolorów, a wręcz pozwala uzyskać bardziej nasycone barwy i lepszy kontrast. Z mojego doświadczenia, nawet w pochmurny dzień może się przydać – ale w pełnym słońcu to wręcz konieczność. Naprawdę, to takie proste, a tyle daje.

Pytanie 24

Który z poniższych elementów wpływa na balans bieli w fotografii cyfrowej?

A. Czas naświetlania
B. Przysłona
C. Czułość ISO
D. Oświetlenie
Balans bieli w fotografii cyfrowej to kluczowy element wpływający na odwzorowanie kolorów na zdjęciach. Jego zadaniem jest kompensacja zabarwienia światła, dzięki czemu białe obiekty na zdjęciu faktycznie wyglądają na białe, niezależnie od źródła światła. Oświetlenie, które jest podstawową przyczyną różnic w balansie bieli, może mieć różne temperatury barwowe. Na przykład światło słoneczne ma inną temperaturę niż sztuczne oświetlenie żarowe czy fluorescencyjne. Aparaty cyfrowe posiadają wbudowane ustawienia balansu bieli oraz opcję automatycznego dopasowania, które analizuje scenę i dostosowuje balans bieli odpowiednio do dominującego oświetlenia. W praktyce, zrozumienie jak oświetlenie wpływa na balans bieli pozwala fotografowi na świadome manipulowanie kolorystyką zdjęcia, co jest szczególnie ważne w profesjonalnej fotografii, gdzie wierne odwzorowanie kolorów jest niezbędne, np. w fotografii produktowej czy portretowej. Wiedza ta pozwala także na kreatywne podejście do pracy z fotografią, gdzie różne ustawienia balansu bieli mogą dać różnorodne efekty artystyczne.

Pytanie 25

Jaką rozdzielczość powinno mieć zeskanowane zdjęcie o wymiarach 10 × 15 cm, aby jego wydruk w rozdzielczości 300 dpi miał format 20 × 30 cm?

A. 600 spi
B. 1200 spi
C. 300 spi
D. 150 spi
Wybór niższej rozdzielczości skanowania, takiej jak 150 spi lub 300 spi, jest nieodpowiedni w kontekście uzyskania wysokiej jakości wydruku w formacie 20 × 30 cm. Przy skanowaniu zdjęcia w rozdzielczości 150 spi, na cal uzyskujemy zaledwie 150 punktów, co skutkuje niewystarczającą liczbą pikseli do uzyskania zadowalającej jakości wydruku. Obliczając liczbę pikseli dla wymaganego rozmiaru, otrzymujemy jedynie 1181 × 1772 pikseli, co zdecydowanie nie spełnia standardów jakości. Podobnie, skanowanie z rozdzielczością 300 spi także nie zagwarantuje odpowiedniej jakości dla dużych formatów. Tego rodzaju podejście do skanowania prowadzi do ryzyka utraty detalów w obrazach, co staje się szczególnie widoczne przy powiększeniach lub gdy obraz jest oglądany z bliska. W wielu sytuacjach, jak na przykład w przypadku reprodukcji dzieł sztuki czy archiwizacji rodzinnych zdjęć, jakość obrazu jest kluczowa i niewłaściwe podejście do rozdzielczości skanowania często kończy się niezadowoleniem z efektów. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, iż wysokiej jakości skanowanie wymaga wyboru odpowiedniej rozdzielczości, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży, które zalecają skanowanie w co najmniej 600 spi dla uzyskania wyraźnych i szczegółowych obrazów.

Pytanie 26

Wyszczuplenie modeli w programie Adobe Photoshop można przeprowadzić z użyciem narzędzia

A. filtr renderowanie.
B. rozmycie kształtu.
C. filtr skraplanie.
D. rozmycie inteligentne.
Filtr skraplanie w Photoshopie to jedno z tych narzędzi, które szczególnie docenia się przy retuszu zdjęć portretowych albo modowych. Pozwala na bardzo precyzyjne modelowanie sylwetki, np. wyszczuplanie talii, zwężanie ramion czy nawet subtelne korygowanie rysów twarzy. W branży graficznej wręcz nie wyobrażam sobie profesjonalnej obróbki bez korzystania z tej funkcji, bo daje maksymalną kontrolę nad detalami i nie psuje jakości zdjęcia tak, jak niektóre inne efekty. Najważniejsze jest to, że skraplanie działa na zasadzie "przeciągania" pikseli, przez co można płynnie modyfikować kształty i proporcje bez utraty naturalności – oczywiście o ile zachowuje się umiar! Często początkujący graficy próbują osiągnąć podobny efekt innymi narzędziami, ale to właśnie Liquify (czyli filtr skraplanie) sprawdza się najlepiej i jest standardem branżowym. Ja zawsze staram się pamiętać, żeby pracować na oddzielnej warstwie i wracać do historii zmian, żeby nie przesadzić – to serio ułatwia życie. Co ciekawe, Photoshop pozwala nawet na zapisywanie masek do skraplania, więc można wracać do danego etapu retuszu. W praktyce to narzędzie jest wykorzystywane zarówno w fotografii reklamowej, jak i zwykłym retuszu zdjęć rodzinnych – możliwości są ogromne. No i warto dodać, że to nie jest tylko do "wyszczuplania" – można też np. powiększać oczy, wydłużać nogi czy poprawiać fryzurę. Niby prosta rzecz, a daje efekty jak z katalogu mody.

Pytanie 27

Na ilustracji przedstawiono zastosowanie filtra

Ilustracja do pytania
A. solaryzacja.
B. usuwanie przeplotu.
C. redukcja szumów.
D. wyostrzenie.
Solaryzacja to naprawdę ciekawy efekt – na zdjęciu po prawej widać wyraźnie, jak obraz zmienia charakter, pojawiają się nietypowe, prawie surrealistyczne barwy, a jasne i ciemne partie jakby zamieniają się miejscami. To jest właśnie klasyczny przykład solaryzacji. W fotografii analogowej powstaje po częściowym naświetleniu negatywu światłem, a w cyfrowej – przez odpowiednią operację na poziomach jasności pikseli. Efekt ten bywa wykorzystywany w grafice artystycznej i eksperymentalnej, bo pozwala uzyskać niecodzienne, wręcz psychodeliczne rezultaty. W praktyce, solaryzacja świetnie sprawdza się podczas tworzenia plakatów, okładek muzycznych, czy tam gdzie zależy nam na mocnym, abstrakcyjnym wyrazie. Odwołując się do standardów: wiele programów graficznych, takich jak Photoshop czy GIMP, posiada gotowe filtry solaryzujące – to jeden z klasycznych filtrów efektowych. Często spotykam się z tym efektem podczas zajęć z edycji zdjęć – pozwala dzieciakom zrozumieć, jak można bawić się z tonacjami i światłem w fotografii cyfrowej. Solaryzacja nie ma nic wspólnego z wyostrzaniem czy redukcją szumów, działa zupełnie inaczej, bo ingeruje w sposób bardzo kreatywny w strukturę tonalną obrazu. Warto czasem poeksperymentować z tym filtrem, bo jego efekty potrafią pozytywnie zaskoczyć nawet doświadczonych grafików.

Pytanie 28

Jakie wartości parametrów ekspozycji powinny być zastosowane po nałożeniu filtru o krotności 4 na obiektyw, jeśli poprawne wartości bez filtru to: liczba przesłony 11 oraz czas naświetlania 1/500 s?

A. f/16 i 1/125 s
B. f/16 i 1/250 s
C. f/8 i 1/125 s
D. f/8 i 1/250 s
Wybór innej kombinacji wartości przysłony i czasu naświetlania może prowadzić do błędnej interpretacji zasad ekspozycji, co w konsekwencji skutkuje niedoświetleniem lub prześwietleniem zdjęcia. Na przykład, odpowiedź f/16 i 1/125 s, mimo że teoretycznie zmniejsza ilość światła docierającego do matrycy, nie kompensuje skutków zastosowanego filtru. W przypadku filtru o krotności 4, zmiana na f/16 powoduje, że ilość światła jest jeszcze bardziej ograniczona, co zwiększa ryzyko niedoświetlenia. Ponadto, wydłużenie czasu naświetlania do 1/125 s jest niewystarczające, aby zrekompensować oba ograniczenia związane z przysłoną i filtrem. Zdarza się, że początkujący fotografowie pomijają fakt, że każdy krok przysłony i czas naświetlania mają swoje zdefiniowane wartości związane z ekwiwalentem ekspozycji. Warto również podkreślić, że zastosowanie f/8 i 1/125 s również nie spełnia wymagań, gdyż nie otwiera przysłony wystarczająco, by zapewnić odpowiednie naświetlenie w obliczu wykorzystania filtru. Takie błędy mogą wynikać z niepełnego zrozumienia zasady działania przysłony i wpływu filtrów na światło, co prowadzi do niepoprawnych korekcji ustawień aparatu. Kluczowe jest zatem pamiętanie, że każda zmiana w jednym z parametrów ekspozycji wymaga odpowiedniej korekcji w pozostałych parametrach, aby uzyskać pożądany efekt wizualny.

Pytanie 29

Jaki obiektyw z dodatkowymi akcesoriami należy wykorzystać przy rejestracji obrazu, by skala odwzorowania obiektu na negatywie wynosiła 5:1?

A. Długoogniskowy z mieszkiem pośrednim
B. Długoogniskowy z nasadką multiplikującą
C. Standardowy z nasadką multiplikującą
D. Standardowy z pierścieniem pośrednim
Wybór standardowego obiektywu z nasadką multiplikującą, długoogniskowego z nasadką multiplikującą oraz długoogniskowego z mieszkiem pośrednim nie jest odpowiedni do uzyskania skali odwzorowania 5:1, ponieważ każde z tych rozwiązań ma swoje ograniczenia i specyfikę zastosowania. Nasadka multiplikująca zwiększa ogniskową obiektywu, co może skutkować lepszym oddaleniem od obiektu, ale jednocześnie obniża jakość obrazu poprzez wprowadzenie aberracji oraz zmniejszenie jasności, co nie jest zalecane przy fotografii makro. Długoogniskowy obiektyw z nasadką multiplikującą, choć wydaje się kuszącą opcją dla osiągnięcia większego powiększenia, w rzeczywistości powoduje problemy z głębią ostrości i może utrudniać ustawienie ostrości, co jest kluczowe w makrofotografii. Z kolei długoogniskowy obiektyw z mieszkiem pośrednim może być użyty do uzyskania powiększeń, ale jego konstrukcja nie sprzyja łatwej manipulacji i często wymaga większej stabilizacji, co w praktyce może być trudne do zrealizowania. Użytkownicy często popełniają błąd, sądząc, że każde powiększenie uzyskane za pomocą odpowiednich akcesoriów da pożądany efekt wizualny, co w rzeczywistości wymaga dokładnego dostosowania do specyfiki obiektu oraz warunków oświetleniowych. Dlatego kluczowe jest zrozumienie różnic między tymi metodami oraz ich wpływu na jakość uzyskiwanego obrazu.

Pytanie 30

Realizacja montażu zdjęcia panoramicznego, zestawienie fotografii w technice HDR oraz tworzenie stykówki i animacji jest możliwa w programie

A. Paint
B. Adobe Photoshop
C. GIMP
D. Adobe Lightroom
GIMP, Adobe Lightroom i Paint to programy, które mają swoje mocne strony, ale nie są odpowiednie do zadań wymienionych w pytaniu. GIMP, będący oprogramowaniem open-source, oferuje wiele narzędzi do edycji zdjęć, jednak jego możliwości w zakresie montażu panoram i techniki HDR są ograniczone w porównaniu do Adobe Photoshop. Użytkownicy często napotykają trudności w uzyskaniu zadowalających efektów podczas łączenia zdjęć, co wynika z braku zaawansowanych funkcji automatyzacji i ograniczonej kontroli nad detalami. Adobe Lightroom, z kolei, jest zoptymalizowany do zarządzania i edytowania dużej liczby zdjęć, ale nie obsługuje w pełni tworzenia stykówek ani animacji. Narzędzia HDR w Lightroomie są wystarczające dla amatorów, ale nie oferują tak zaawansowanej kontroli jak w Photoshopie. Paint to podstawowy edytor graficzny, który praktycznie nie ma możliwości pracy z zaawansowanym montażem zdjęć czy animacjami. Decydując się na programy inne niż Adobe Photoshop, użytkownicy mogą napotkać szereg ograniczeń, które mogą znacząco wpłynąć na jakość końcowego produktu. Warto zatem zainwestować czas w naukę i wykorzystanie Photoshopa, który jest standardem branżowym i najbardziej odpowiednim narzędziem do twórczej pracy z obrazami.

Pytanie 31

Aby uzyskać efekt podkreślenia chmur oraz przyciemnienia nieba na negatywie czarno-białym podczas fotografowania krajobrazów, jaki filtr należy zastosować?

A. UV
B. czerwony
C. niebieski
D. szary neutralny
Filtr czerwony jest idealnym narzędziem do uwypuklenia kontrastu między niebem a chmurami w fotografii czarno-białej. Jego działanie opiera się na zasadzie absorpcji światła niebieskiego i zielonego, co prowadzi do przyciemnienia nieba oraz wyraźniejszego zdefiniowania chmur, które stają się bardziej wyraziste na zdjęciu. Użycie filtra czerwonego w połączeniu z odpowiednimi ustawieniami ekspozycji pozwala na uzyskanie dramatycznych efektów wizualnych, które są często pożądane w krajobrazowej fotografii czarno-białej. Przykładem może być zdjęcie przedstawiające górski krajobraz, gdzie chmury będą miały intensywniejszy odcień bieli, a niebo zyska głęboki, ciemny ton. Warto również zwrócić uwagę, że w standardach fotografii analogowej, zastosowanie filtrów kolorowych w czarno-białej fotografii jest często zalecane przez profesjonalnych fotografów, ponieważ jakość uzyskanych efektów w znacznym stopniu podnosi walory artystyczne obrazu.

Pytanie 32

W jakiej najmniejszej odległości przedmiotowej (x) od zastosowanego obiektywu o ogniskowej f powinien znajdować się aparat fotograficzny w stosunku do fotografowanego obiektu, aby uzyskany obraz optyczny był rzeczywisty, odwrócony i tej samej wielkości?

A. x = 2f
B. x < f
C. x = f
D. x > 2f
Wybór odległości x = f jest błędny, ponieważ w tym przypadku obraz utworzony przez obiektyw będzie wirtualny, a nie rzeczywisty. Obiektyw, umieszczony w odległości równej ogniskowej, produkuje obraz, który nie może być wyświetlony na matrycy aparatu ani na papierze fotograficznym, co wyklucza uzyskanie trwałego obrazu. Ponadto, jeśli aparat znajduje się bliżej niż ogniskowa, czyli w odległości x < f, promienie świetlne divergują po przejściu przez soczewkę, co skutkuje powstaniem obrazu wirtualnego, który można zobaczyć jedynie w okularze aparatu, ale nie jest on rejestrowany przez matrycę. Przemieszczenie aparatu poza odległość 2f (x > 2f) również nie jest odpowiednie w kontekście uzyskania obrazu tej samej wielkości, ponieważ wówczas obraz staje się mniejszy niż obiekt. Zrozumienie zasad działania soczewek oraz relacji między ogniskową a odległością do obiektu jest kluczowe dla każdego fotografa. Umiejętność prawidłowego ustawienia aparatu w odpowiedniej odległości jest podstawą do uzyskania estetycznych i technicznie poprawnych zdjęć, co jest fundamentalne w praktyce fotograficznej. Dlatego znajomość tych zasad jest kluczowa dla osiągnięcia zamierzonych efektów w fotografii.

Pytanie 33

Ustalając warunki oświetlenia przy robieniu zdjęć użytkowych małego obiektu na wybitnie kontrastowym tle, powinno się zastosować pomiar światła

A. padającego przy fotografowanym obiekcie
B. padającego tuż przy lampach studyjnych
C. odbitego przed obiektywem aparatu fotograficznego
D. odbitego tuż przy fotografowanym obiekcie
Wybór pomiaru światła padającego przy fotografowanym obiekcie nie jest właściwy, ponieważ nie uwzględnia rzeczywistych efektów naświetlenia, które obiekt odbija. Pomiar światła padającego daje jedynie obraz intensywności światła, które pada na scenę, ale nie informuje nas o tym, jak to światło oddziałuje na obiekt. Może to prowadzić do sytuacji, w której obiekt będzie wydawał się zbyt jasny lub zbyt ciemny w gotowym zdjęciu. Z tego względu, stosowanie pomiaru światła odbitego, które lepiej odzwierciedla realne warunki ekspozycji, jest kluczowe. Odpowiedź dotycząca pomiaru odbitego przed obiektywem aparatu również jest błędna, ponieważ pomiar ten nie oddaje rzeczywistego wyglądu obiektu, a jedynie światło, które zostało przefiltrowane przez obiektyw, co może zniekształcić ostateczny obraz. Z kolei pomiar światła padającego tuż przy lampach studyjnych może prowadzić do znacznych różnic w naświetleniu, ponieważ nie uwzględnia wpływu światła na obiekt, który jest w trakcie fotografowania. Poprawne podejście do pomiaru światła w fotografii produktowej powinno koncentrować się na odbitym świetle z obiektów, co zapewnia najwierniejsze odwzorowanie ich kolorów i detali.

Pytanie 34

Przy fotografowaniu spadającej kropli wody, aby uzyskać efekt jej zatrzymania w ruchu, należy zastosować czas otwarcia migawki

A. 1/15 s
B. 1/60 s
C. 1/125 s
D. 1/2000 s
Użycie czasu otwarcia migawki 1/2000 s podczas fotografowania spadającej kropli wody pozwala na uchwycenie jej ruchu w momencie, gdy jest w pełnym biegu. Krótkie czasy naświetlania są kluczowe do zamrożenia dynamicznych scen, ponieważ minimalizują rozmycie ruchu spowodowane ruchem samego obiektu oraz drżeniem rąk fotografa. W praktyce, stosując czas 1/2000 s, można uzyskać wyraźne detale, jak kształt kropli czy rozpryskujące się cząstki wody. W fotografii sportowej czy przyrodniczej często korzysta się z takich czasów, aby uchwycić szybko poruszające się obiekty, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży. Warto również pamiętać o odpowiednim doborze ISO oraz przysłony, aby uniknąć nadmiernego prześwietlenia zdjęcia. Z mojego doświadczenia, planując podobne ujęcia, warto także pomyśleć o użyciu statywu lub stabilizacji obrazu, by jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko rozmycia obrazu.

Pytanie 35

Ikonę efektów warstwy w programie Adobe Photoshop wskazano strzałką na rysunku

Ilustracja do pytania
A. C.
B. D.
C. A.
D. B.
Wybrana odpowiedź B jest poprawna, ponieważ ikona efektów warstwy w Adobe Photoshop rzeczywiście przedstawia literę "fx". Ikona ta znajduje się na dolnym pasku panelu warstw i jest kluczowym narzędziem, pozwalającym użytkownikom na dodawanie różnych efektów do warstwy. Efekty, takie jak cień, blask czy obrys, są niezbędne w procesie grafiki komputerowej, ponieważ pozwalają na uzyskanie głębi i charakteru w projektach. Przykładowo, dodanie efektu cienia umożliwia uzyskanie trójwymiarowego efektu na płaskich obrazach, co zwiększa ich atrakcyjność wizualną. W praktyce, efekty warstwy są również niezwykle użyteczne w tworzeniu bardziej zaawansowanych projektów, takich jak grafiki reklamowe czy ilustracje, gdzie detale wizualne mają kluczowe znaczenie. Używanie efektów warstwy zgodnie z dobrymi praktykami w branży graficznej pozwala także na zachowanie elastyczności w edycji, ponieważ efekty można modyfikować i usuwać, nie wpływając na oryginalną treść warstwy.

Pytanie 36

Utworzenie zdjęcia panoramicznego, fotografii w technice HDR oraz wykonanie stykówki i animacji możliwe jest w programie

A. Paint.
B. Gimp.
C. Adobe Lightroom.
D. Adobe Photoshop.
Wybierając narzędzie do profesjonalnej obróbki fotografii, łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że każdy popularny program graficzny da sobie radę z zaawansowanymi zadaniami. Paint, choć znany chyba każdemu od dzieciństwa, to bardzo proste narzędzie – tu nie ma mowy o łączeniu zdjęć w panoramę, generowaniu HDR-ów czy automatyzacji zadań typu stykówka. To raczej program do szkicowania lub bardzo podstawowej edycji, bardziej do rysowania niż fotografii. Gimp rzeczywiście oferuje sporo funkcji i jest często polecany jako darmowa alternatywa dla Photoshopa, ale jego obsługa zaawansowanych operacji, takich jak składanie HDR czy panoram, bywa mocno ograniczona i niewygodna – większość takich zadań trzeba robić ręcznie lub korzystać z wtyczek, które nie zawsze działają przewidywalnie. Animacje w Gimpie też robi się trochę „na około”. Lightroom to wyśmienite narzędzie do wywoływania RAW-ów i zarządzania dużą biblioteką zdjęć, ale nie obsługuje tworzenia animacji ani zaawansowanego składania panoram (te funkcje są, ale nie aż tak rozbudowane i wszechstronne jak w Photoshopie). Lightroom nie wygeneruje też stykówki w rozumieniu klasycznego wydruku kontaktowego czy animacji poklatkowej. Takie nieporozumienie wynika często z utożsamiania popularności programu z jego możliwościami lub z chęci pracy na darmowych narzędziach, które jednak mają swoje ograniczenia. W praktyce, jeśli ktoś chce wykonywać te wszystkie operacje – panoramy, HDR, animacje i stykówki – to tylko Photoshop pozwoli zrobić to na profesjonalnym poziomie, bez zbędnego kombinowania i kompromisów jakościowych. To narzędzie jest po prostu standardem w branży i żaden z wymienionych konkurentów nie dorównuje mu pod względem wszechstronności i integracji funkcji.

Pytanie 37

Określ nazwę zjawiska, które występuje w srebrowych warstwach materiałów światłoczułych na skutek intensywnego, krótkiego naświetlania?

A. Solaryzacja
B. Guma
C. Izohelia
D. Dagerotypia
Solaryzacja to zjawisko, które zachodzi w srebrowych warstwach światłoczułych, polegające na ich nieodwracalnym ciemnieniu pod wpływem silnego, krótkotrwałego naświetlania. Proces ten jest związany z reakcją chemiczną, która prowadzi do zmiany struktury kryształów srebra w emulsji fotograficznej. W praktyce solaryzacja może być wykorzystywana w technikach artystycznych do uzyskiwania nietypowych efektów wizualnych, takich jak kontrastowe obrazy o wyrazistych detalach. Artystyczne zastosowanie solaryzacji może być zauważalne w fotografii eksperymentalnej, gdzie artyści celowo manipulują procesem naświetlania, aby uzyskać unikalne rezultaty. W kontekście standardów branżowych, solaryzacja jest często omawiana w materiałach dotyczących technik ciemniowych oraz w podręcznikach zajmujących się historią fotografii, co potwierdza jej istotność w rozwoju tego medium.

Pytanie 38

W kontekście obrazu termin "harmonijny układ starannie dobranych elementów tworzących całość na płaszczyźnie" dotyczy

A. kompozycji
B. rozdzielczości
C. digitalizacji
D. głębi koloru
Kompozycja odnosi się do harmonijnego układu elementów w dziele sztuki, gdzie każdy z nich odgrywa kluczową rolę w tworzeniu całości. W praktyce kompozycja jest fundamentalnym elementem zarówno w sztukach wizualnych, jak i w projektowaniu graficznym. Przykładem może być zastosowanie zasady trzech części, która pomaga w stworzeniu zrównoważonego obrazu, kierując uwagę widza w odpowiednich miejscach. Kolejnym istotnym aspektem kompozycji jest rytm, który można osiągnąć poprzez powtarzanie form i kolorów, co nadaje dziełu dynamizm. Dobre praktyki w kompozycji obejmują również umiejętność wykorzystania negatywnej przestrzeni, co pozwala na wyeksponowanie kluczowych elementów. W kontekście sztuk wizualnych, kompozycja jest niezbędna, aby przekazać emocje, narrację oraz więź ze widzem, co czyni ją jednym z najważniejszych aspektów twórczości artystycznej.

Pytanie 39

Odbite w lustrze promienie światła słonecznego wpadną głównie do obiektywu aparatu fotograficznego oznaczonego na zamieszczonym rysunku symbolem

Ilustracja do pytania
A. A2
B. A3
C. A4
D. A1
Świetnie, bo wybrałeś A1, czyli dokładnie ten aparat, do którego – zgodnie z prawami optyki geometrycznej – odbite promienie światła słonecznego mają największą szansę trafić. Zasada odbicia światła mówi wyraźnie: kąt padania jest równy kątowi odbicia. Jeśli więc promień słoneczny pada na płaskie lustro, odbija się pod takim samym kątem względem normalnej do powierzchni zwierciadła. W praktyce, jeżeli ustawisz aparat dokładnie w tym miejscu, w którym przecinają się odbite promienie, masz szansę uchwycić bardzo jasny, ostry obraz – typowa sytuacja podczas fotografowania odbicia słońca na wodzie czy szkle. Fotografowie wykorzystują to nie tylko w plenerze – równie ważne są takie ustawienia w studiach fotograficznych, gdzie używa się blend i luster do kontroli odbić światła na przedmiotach, co pozwala uzyskać pożądane efekty w zdjęciach produktowych. Moim zdaniem, ta wiedza jest wręcz niezbędna przy fotografii technicznej i reklamowej, bo pozwala przewidzieć efekt przed naciśnięciem spustu migawki. Z mojego doświadczenia wynika, że ignorowanie tej zasady skutkuje nieostrymi lub prześwietlonymi zdjęciami, a to już nie jest profesjonalne podejście. Warto też pamiętać, że w inżynierii optycznej czy automatyce stosuje się analogiczne zasady przy ustawianiu czujników – zawsze chodzi o to, aby promień po odbiciu trafiał dokładnie tam, gdzie potrzeba.

Pytanie 40

Dobór prawidłowych parametrów ekspozycji materiału zdjęciowego o określonej czułości możliwy jest przy zastosowaniu

A. światłomierza.
B. pehametru.
C. kolorymetru.
D. spektrometru.
Wybrałeś światłomierz i to jest jak najbardziej prawidłowe podejście. Światłomierz to kluczowe narzędzie każdego fotografa – zarówno w pracy z materiałami światłoczułymi tradycyjnymi, jak i podczas fotografii cyfrowej. Jego głównym zadaniem jest pomiar ilości światła padającego na daną scenę lub odbijanego od fotografowanego obiektu, co przekłada się bezpośrednio na dobranie odpowiednich parametrów ekspozycji: czasu naświetlania, przysłony i czułości ISO materiału. Dzięki prawidłowemu użyciu światłomierza można uniknąć prześwietleń lub niedoświetleń zdjęć, co przy pracy z materiałami światłoczułymi (filmami, błonami, papierami) jest dosłownie kluczowe – te materiały mają określoną czułość i zakres tolerancji naświetlenia. Moim zdaniem każda osoba pracująca z filmem powinna nauczyć się korzystać ze światłomierza ręcznego, nawet jeśli aparat posiada własny wbudowany. W praktyce, zwłaszcza w profesjonalnym środowisku (np. w fotografii studyjnej czy w filmie), korzystanie z dedykowanego światłomierza pozwala lepiej kontrolować światło i precyzyjniej uzyskać zamierzony efekt. Warto pamiętać, że dobrze dobrana ekspozycja to fundament obrazu, a światłomierz to jakby „oczy fotografa” do oceny warunków oświetleniowych. Branżowe standardy, na przykład w fotografii analogowej, wręcz wymagają stosowania światłomierza, bo tam nie ma możliwości natychmiastowej kontroli efektu tak jak w cyfrze. Na marginesie dodam, że w dobie cyfrowej fotografii światłomierz nadal się przydaje, zwłaszcza przy nietypowych warunkach oświetlenia, gdzie zaufanie automatyce aparatu może prowadzić do błędów.