Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 16 lutego 2026 15:33
  • Data zakończenia: 16 lutego 2026 15:54

Egzamin zdany!

Wynik: 26/40 punktów (65,0%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

W trakcie kopiowania metodą subtraktywną barwnego negatywu na wzornik barwnego pozytywu uzyskano dominację purpurową. Aby zlikwidować tę dominację, konieczne jest użycie filtru

A. purpurowego o niższej gęstości optycznej
B. żółtego o niższej gęstości optycznej
C. niebiesko-zielonego o wyższej gęstości optycznej
D. purpurowego o wyższej gęstości optycznej
Wybór filtra purpurowego o mniejszej gęstości optycznej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ponieważ jego zdolność do absorpcji światła będzie niewystarczająca. Filtry o niższej gęstości optycznej, choć mogą wprowadzać pewne zmiany w barwie, nie będą w stanie skutecznie zredukować intensywności dominującej purpury. W efekcie, barwa ta może pozostać nasycona lub nawet się nasilić, co jest sprzeczne z zamierzonym efektem. Zastosowanie filtra żółtego o mniejszej gęstości optycznej również nie jest odpowiednie, ponieważ mimo że żółty jest kolorem komplementarnym do purpury, jego niewystarczająca absorpcja nie zrównoważy dominacji purpurowej. Z kolei filtr purpurowy o większej gęstości optycznej, jako jedyny, jest w stanie skutecznie wchłonąć nadmiar purpury, co jest zgodne z zasadami modelu subtraktywnego, w którym kolory mieszają się poprzez absorpcję. Wreszcie, stosowanie niebiesko-zielonego filtra o większej gęstości optycznej w tym kontekście jest mylnym podejściem, ponieważ nie neutralizuje purpury efektywnie. Niebiesko-zielony nie jest kolorem komplementarnym do purpury, a jego użycie prowadzi do wprowadzenia dodatkowych zniekształceń kolorystycznych, co jest częstym błędem w praktyce fotograficznej i graficznej.

Pytanie 2

Wygładzanie skóry w programie Adobe Photoshop realizowane jest z użyciem narzędzia

A. rozmycie powierzchniowe.
B. zmiękczona poświata.
C. stempel.
D. gumka.
Wiele osób zaczynających przygodę z retuszem próbuje wygładzać skórę narzędziami, które raczej nie są do tego przeznaczone i niestety to widać w efekcie końcowym. Gumka to narzędzie bardzo inwazyjne – jej użycie po prostu usuwa fragmenty obrazu, zamiast retuszować. Część osób myśli, że to może działać na niedoskonałości, ale to bardziej niszczenie niż wygładzanie. Stempel natomiast, czyli tzw. clone stamp, faktycznie jest używany w retuszu, ale raczej do usuwania pojedynczych skaz, pryszczy czy większych zmian – kopiujesz zdrowy fragment skóry i nakładasz na problematyczny. Nie jest to jednak metoda na całościowe wygładzanie skóry, bo efekty są miejscowe i przy większych powierzchniach można łatwo uzyskać sztuczny, powtarzalny wzór. Z kolei zmiękczona poświata to bardziej efekt artystyczny niż narzędzie retuszerskie – nadaje zdjęciu ogólnej miękkości, czasem nawet rozświetlenia, ale nie daje kontroli nad powierzchnią skóry i często po prostu wszystko rozmywa, nie zachowując szczegółów. Często spotykam się z przekonaniem, że te narzędzia wystarczą do profesjonalnego retuszu, ale moim zdaniem nie spełniają branżowych standardów i prowadzą do efektu nienaturalnego wygładzenia albo utraty tekstury skóry. W branży beauty liczy się delikatność i precyzja – dlatego filtry typu rozmycie powierzchniowe są podstawą, bo pozwalają selektywnie wygładzać i zachować detale. To typowy błąd początkujących, że sięgają po narzędzia szybkie, ale niewłaściwie dobrane, przez co finalnie portret traci na jakości i wygląda nieprofesjonalnie. Dobry retusz to subtelność, a nie zamazywanie wszystkiego jednym ruchem pędzla.

Pytanie 3

Na którym zdjęciu wyraźnie zaznaczona jest kompozycja symetryczna?

Ilustracja do pytania
A. A.
B. D.
C. C.
D. B.
Wybór odpowiedzi A jest poprawny, ponieważ zdjęcie A prezentuje kompozycję symetryczną, która jest podstawowym elementem w architekturze i designie. Symetria w architekturze odnosi się do równowagi wizualnej, gdzie elementy po jednej stronie są lustrzanym odbiciem tych po drugiej stronie. W przypadku zdjęcia A zauważamy, że fasada budynku posiada centralnie umieszczone okno, otoczone przez symetryczne elewacje i detale architektoniczne. Przykłady zastosowania symetrii w architekturze obejmują klasyczne budowle, takie jak Panteon w Rzymie, gdzie symetria jest kluczowym elementem kompozycyjnym. Zastosowanie symetrii nie tylko nadaje estetyczny wygląd, ale także może wpływać na funkcjonalność przestrzeni. Dobrą praktyką w projektowaniu jest wykorzystanie symetrii dla stworzenia harmonijnego i przyjemnego w odbiorze środowiska, co jest szczególnie ważne w projektach budowlanych oraz urbanistycznych.

Pytanie 4

Na którym zdjęciu jest sfotografowany detal architektoniczny?

Ilustracja do pytania
A. B.
B. D.
C. C.
D. A.
Zdjęcie A jest poprawnym wyborem, ponieważ przedstawia zbliżenie na detal architektoniczny, który można zdefiniować jako niewielki fragment większej struktury, często mający na celu podkreślenie estetyki i funkcji budowli. Detale architektoniczne, takie jak ornamenty, filary, czy ramy okienne, odgrywają kluczową rolę w projektowaniu obiektów budowlanych, przyczyniając się do ich unikalności i charakteru. W praktyce architektonicznej detale są często wykorzystywane do wzmocnienia stylu danego budynku czy struktury, a także do tworzenia harmonii z otoczeniem. Na przykład, w architekturze klasycznej detale takie jak kolumny czy gzymsy pełnią zarówno funkcje konstrukcyjne, jak i estetyczne. Dodatkowo, zrozumienie detali architektonicznych jest niezbędne w procesie konserwacji, gdzie dbałość o takie elementy ma kluczowe znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Przykłady zastosowania detali architektonicznych można zauważyć w wielu historycznych budynkach, gdzie ich odpowiednia rekonstrukcja wymaga znajomości specyficznych technik rzemieślniczych i materiałowych.

Pytanie 5

Aby zrealizować reprodukcję fotograficzną oryginału o wymiarach 13 x 18 cm, która ma być wydrukowana w formacie 13 x 18 cm przy rozdzielczości 300 dpi, należy skorzystać z aparatu cyfrowego z matrycą o co najmniej takiej rozdzielczości

A. 2 megapiksele
B. 3 megapiksele
C. 4 megapiksele
D. 5 megapikseli
Wybór niewłaściwej rozdzielczości matrycy aparatu cyfrowego do wykonania reprodukcji fotograficznej jest powszechnym błędem, który może prowadzić do niezadowalających wyników. Odpowiedzi wskazujące na 2, 3 czy 5 megapikseli nie uwzględniają istotnych aspektów związanych z jakością druku. Przy rozdzielczości 300 dpi, która jest standardem dla druku wysokiej jakości, minimalna rozdzielczość potrzebna do uzyskania dobrego rezultatu wymaga dokładnych obliczeń. Na przykład, odpowiedź o 2 megapikselach nie tylko nie spełnia wymagań jakościowych, ale również całościowe zrozumienie tego, jakie efekty może wywołać zbyt niska rozdzielczość, jest kluczowe. Mniej niż 300 dpi skutkuje obrazem, który może wydawać się rozmyty i nieostry w porównaniu do oryginału. Z kolei odpowiedź o 3 megapikselach, mimo że może wydawać się bliska, nadal nie spełnia wymagań dla reprodukcji o rozmiarze 13 x 18 cm. W przypadku 5 megapikseli, chociaż przewyższa wymagania, nie jest to najefektywniejszy wybór, gdyż odpowiednia matryca o 4 megapikselach wystarcza, a większa rozdzielczość może prowadzić do większych rozmiarów pliku bez zauważalnej poprawy jakości druku. Kluczowym błędem jest nieuznawanie faktu, że przeliczenie rozdzielczości na wymaganą ilość pikseli jest fundamentem dla każdej decyzji przy wyborze aparatu do konkretnego zastosowania.

Pytanie 6

Jaką wartość przysłony należy ustawić, aby uzyskać największą głębię ostrości?

A. f/22
B. f/1.4
C. f/4
D. f/2.8
Ustawienie wartości przysłony na f/22 jest najlepszym wyborem, gdy celem jest uzyskanie maksymalnej głębi ostrości w fotografii. Głębia ostrości to obszar przed i za punktem ostrości, który pozostaje wyraźny. Im wyższa wartość przysłony, tym mniejsza ilość światła dociera do matrycy lub filmu, co skutkuje większym zakresem ostrości. W praktyce, przysłona f/22 pozwala uzyskać głębię ostrości, która obejmuje zarówno bliskie, jak i dalekie obiekty, co jest szczególnie przydatne w krajobrazach, architekturze czy fotografii makro. Warto dodać, że przy bardzo dużych wartościach przysłony może wystąpić zjawisko dyfrakcji, które wpływa na ostrość zdjęcia. Niemniej jednak, f/22 jest standardem w sytuacjach, gdzie głębia ostrości odgrywa kluczową rolę. Warto także pamiętać, że przy takim ustawieniu przysłony będziesz musiał odpowiednio dostosować czas naświetlania lub ISO, aby uzyskać dobrze naświetlone zdjęcie.

Pytanie 7

W jaki sposób oświetlony jest przedmiot na przedstawionym planie zdjęciowym?

Ilustracja do pytania
A. Światłem bezpośrednim, rozproszonym.
B. Światłem pośrednim, skierowanym.
C. Światłem pośrednim, rozproszonym.
D. Światłem bezpośrednim, skierowanym.
Poprawna odpowiedź to "Światłem pośrednim, rozproszonym". Oświetlenie pośrednie jest kluczowym elementem w fotografii i filmowaniu, gdyż pozwala uzyskać miękkie i równomierne światło, które minimalizuje cienie i uwydatnia detale przedmiotu. W przypadku przedstawionego planu zdjęciowego, źródła światła były zasłonięte przez dyfuzory, co sprawiło, że światło nie padało bezpośrednio na obiekt, lecz było rozproszone. Takie podejście jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży, gdzie użycie dyfuzorów lub rozpraszaczy światła pozwala na kontrolowanie intensywności i charakterystyki oświetlenia. Przykładem zastosowania tej techniki może być fotografia produktowa, gdzie pożądane jest, aby detale i tekstura były dobrze widoczne, ale bez ostrego kontrastu, który mógłby zniekształcić wrażenie. Warto również zauważyć, że światło pośrednie jest często używane w portretach, aby uzyskać naturalny wygląd skóry i zredukować niepożądane cienie.

Pytanie 8

Które kolory należy zastosować w kompozycji graficznej, aby uzyskać wrażenie zimnej tonacji?

A. Pomarańczowy i brązowy.
B. Błękitny i granatowy.
C. Pomarańczowy i zielony.
D. Zielony i czerwony.
Błękitny i granatowy to klasyczne kolory zaliczane do chłodnej palety barw. W grafice komputerowej oraz projektowaniu wizualnym takie odcienie używa się, gdy zależy nam na wrażeniu świeżości, spokoju albo nawet lekkości – coś jak poranek po deszczu albo zimowy krajobraz. W praktyce często spotyka się je w identyfikacjach wizualnych firm technologicznych, branży finansowej czy medycznej, bo budzą zaufanie i kojarzą się z profesjonalizmem. Z mojego doświadczenia dobrym trikiem jest zestawianie błękitów i granatów z delikatną szarością lub bielą, dzięki czemu kompozycja nie jest monotonna, a jednocześnie nadal zachowuje zimny charakter. Standardy projektowe, takie jak teoria barw (np. koło barw Ittena), wyraźnie pokazują, że niebieskości i odcienie szaroniebieskie są odbierane jako barwy zimne, czyli takie, które optycznie „oddalają się” od obserwatora. Często stosuje się je w grafice użytkowej, gdy chcemy, by odbiorca odczuł dystans, czystość albo wręcz sterylność – dobrym przykładem są strony szpitali, aplikacje pogodowe albo tła w reklamach leków. Warto też pamiętać, że barwy chłodne wprowadzają do projektu spokój, pomagają wyciszyć całość kompozycji i uniknąć wizualnego chaosu, co jest bardzo ważne szczególnie przy dużych powierzchniach barwnych.

Pytanie 9

Zakreślone czerwonymi elipsami oznaczenia na ilustracji wskazują, że cechą obiektywu jest

Ilustracja do pytania
A. możliwość zmiany ogniskowej.
B. ręczne nastawianie ostrości.
C. wąski kąt widzenia.
D. możliwość wykonania przesunięć tilt – shift.
Zaznaczone na ilustracji elementy to mechanizmy przesuwu (shift – oznaczone literą „S”) oraz pochylenia (tilt – oznaczone literą „T”), typowe dla obiektywów typu tilt–shift, w Canonie oznaczanych jako TS‑E. Te pokrętła i skale kątowe/suwakowe nie służą ani do ustawiania ostrości, ani do zmiany ogniskowej, tylko właśnie do fizycznego odchylania i przesuwania całego bloku optycznego względem matrycy aparatu. Dzięki temu możesz korygować zbieżność perspektywy (np. prostować linie budynków w fotografii architektury) oraz świadomie zmieniać położenie płaszczyzny ostrości zgodnie z zasadą Scheimpfluga. W praktyce używa się tego np. przy fotografii produktowej, kiedy chcesz mieć ostry cały długi przedmiot leżący pod kątem do aparatu bez konieczności przymykania przysłony do ekstremalnych wartości. W branżowych standardach takie obiektywy uważa się za narzędzie specjalistyczne, wykorzystywane głównie przez fotografów architektury, wnętrz, krajobrazu czy zaawansowanej fotografii reklamowej. Co istotne, większość obiektywów tilt–shift ma stałą ogniskową i ręczne ustawianie ostrości, ale to są tylko cechy towarzyszące – ich kluczową funkcją i tym, co widzisz na zdjęciu, jest możliwość wykonania kontrolowanych przesunięć tilt i shift względem osi optycznej aparatu.

Pytanie 10

Największy stopień rozmycia tła uzyska się dla obiektywu o ogniskowej

A. 105 mm, ustawiając przysłonę na wartość f/2
B. 50 mm, ustawiając przysłonę na wartość f/4
C. 20 mm, ustawiając przysłonę na wartość f/8
D. 35 mm, ustawiając przysłonę na wartość f/5,6
Wiele osób intuicyjnie uważa, że samo ustawienie jak najniższej wartości przysłony lub użycie szerokokątnego obiektywu automatycznie da piękne rozmycie tła. W praktyce jednak sprawa jest nieco bardziej złożona. Na głębię ostrości wpływa kilka czynników: ogniskowa obiektywu, wartość przysłony oraz odległość od obiektu. W przypadku krótkich ogniskowych, takich jak 20 mm czy 35 mm, nawet przy stosunkowo szerokiej przysłonie efekt rozmycia będzie bardzo subtelny, bo szeroki kąt zwyczajnie „rozciąga” tło i wszystko wydaje się być ostre. Wybierając przysłonę f/4 lub f/5,6, jeszcze bardziej zwiększamy zakres ostrości — to dobre, gdy zależy nam na pokazaniu większej ilości szczegółów w tle, ale nie wtedy, gdy chcemy uzyskać efekt pięknego bokeh. Częstym błędem jest skupianie się wyłącznie na wartości f — tymczasem kluczowe okazuje się połączenie jej z dłuższą ogniskową. Branżowy standard przy fotografii portretowej to jasne obiektywy o ogniskowej powyżej 85 mm, bo one najskuteczniej separują modela od tła. Wielu początkujących fotografów daje się złapać na marketing obiektywów 50 mm, które mimo swojej uniwersalności, nie dają tak plastycznego rozmycia tła jak typowe teleobiektywy. Tak więc najlepszy efekt uzyskasz nie tylko przez szeroko otwartą przysłonę, ale przede wszystkim przez połączenie jej z dłuższą ogniskową. Z mojego doświadczenia wynika, że warto poeksperymentować — różnice w efekcie są bardzo wyraźne i łatwo je zauważyć już na pierwszych próbach.

Pytanie 11

Główne dane zawarte w każdym obiektywie to

A. liczba soczewek i stabilizacja obrazu
B. stabilizacja obrazu oraz minimalna przysłona
C. liczba soczewek oraz typ autofokusa
D. ogniskowa i minimalna przysłona
Podstawową informacją umieszczoną na każdym obiektywie fotograficznym jest ogniskowa oraz minimalna przysłona. Ogniskowa obiektywu, wyrażona w milimetrach, określa, jak daleko znajduje się punkt ogniskowy od soczewek obiektywu. Krótsza ogniskowa (np. 18 mm) oznacza szerszy kąt widzenia, idealny do fotografii krajobrazowej, natomiast dłuższa ogniskowa (np. 200 mm) pozwala na uzyskanie wąskiego kąta widzenia, co jest korzystne w fotografii portretowej czy przyrodniczej. Minimalna przysłona, z kolei, wskazuje na najszersze otwarcie przysłony, co wpływa na ilość światła wpadającego do aparatu oraz na głębię ostrości. Dobrze dobrana ogniskowa oraz przysłona są kluczowe w procesie tworzenia zdjęć o pożądanej estetyce. Standardy branżowe podkreślają znaczenie tych parametrów przy wyborze obiektywu, a ich zrozumienie jest podstawą umiejętności fotograficznych, które można rozwijać na przykład podczas warsztatów fotograficznych.

Pytanie 12

Przy oświetleniu punktowym za fotografowanym przedmiotem powstaje

A. wąski obszar półcienia.
B. szeroki obszar półcienia.
C. słaby, miękki cień.
D. mocny, ostry cień.
Wiele osób myli charakter cienia powstającego za przedmiotem w zależności od typu użytego oświetlenia. Kiedy światło jest punktowe, czyli pochodzi z bardzo małego źródła, cień rzeczywiście będzie mocny i ostry – nie ma wtedy takiego efektu rozmycia na krawędziach. Często pojawia się przekonanie, że cień może być miękki lub szeroki nawet przy lampce biurkowej czy małej żarówce, ale to nieprawda. To miękkie, rozproszone cienie pojawiają się dopiero wtedy, gdy światło pochodzi z dużej powierzchni albo jest przepuszczone przez dyfuzor, na przykład przez białą parasolkę fotograficzną czy softbox. Wtedy światło opływa przedmiot z różnych kierunków, przez co granica między światłem a cieniem jest łagodna, lekko zamazana. Typowym błędem jest też utożsamianie półcienia z cieniem przy świetle punktowym – tymczasem półcień wyraźnie występuje tylko przy dużych, rozległych źródłach światła, jak okno w pochmurny dzień. W praktyce to widać na przykładzie cienia rzucanego przez Słońce – mimo że jest ogromne, z Ziemi wygląda jak punkt, więc cień pod drzewem w letni dzień będzie bardzo ostry. Branżowe normy jasno określają: ostre cienie uzyskujemy przy punktowym źródle światła, półcienie i miękkie przejścia światłocieniowe – przy świetle rozproszonym. W fotografii produktowej czy portretowej warto pamiętać, że od rodzaju światła zależy nie tylko wygląd cienia, ale też ogólny charakter zdjęcia. Założenie, że punktowe światło daje szeroki obszar półcienia lub miękki cień, prowadzi do błędnych ustawień lamp i niekorzystnych efektów wizualnych. Moim zdaniem dobrze jest samemu eksperymentować i obserwować, jak zmienia się cień pod wpływem różnych źródeł światła – to świetna nauka na przyszłość.

Pytanie 13

Odległość fotografowanego obiektu od obiektywu fotograficznego nazywana jest odległością

A. hiperfokalną
B. przedmiotową
C. obrazową
D. ogniskową
Ogniskowa to taki techniczny parametr obiektywu, który mówi o jego umiejętności łapania światła i robienia obrazów na matrycy lub filmie, ale nie ma to nic wspólnego z tym, jak daleko od aparatu jest obiekt. Można się w tym pogubić, myśląc, że to ogniskowa decyduje o odległości przedmiotowej, a to nie jest prawda. Ogniskowa wpływa na kąt widzenia i powiększenie, ale nie określa samej odległości przedmiotowej. Jak fotografujesz obiekty, ważne jest, żeby nie mylić tych dwóch pojęć, bo ogniskowa dotyczy tego, jak jest zbudowany obiektyw, a odległość przedmiotowa pokazuje, jak obiektyw działa z obiektami w kadrze. Tematy związane z odległością obrazową i hiperfokalną to już inna bajka. Odległość obrazowa to miejsce, w którym obraz powstaje na matrycy, a to zależy od ustawienia ostrości, a nie od odległości od obiektu. Hiperfokalna to coś innego, bo to mówi o maksymalnym zakresie, w którym wszystko w kadrze jest ostre, i to też nie ma nic wspólnego z odległością przedmiotową. Dlatego trzeba zrozumieć, że każdy z tych terminów ma swoje znaczenie i zastosowanie, a ich mieszanie może powodować problemy z robieniem zdjęć tak, jak byśmy chcieli.

Pytanie 14

Który model barw jest stosowany do wyznaczania różnicy barw?

A. HSB
B. LAB
C. CMYK
D. RGB
Model LAB to absolutny standard, jeśli chodzi o wyznaczanie różnicy barw. Nie bez powodu – to model oparty na postrzeganiu barw przez ludzkie oko, a nie na technicznych parametrach urządzeń. Często spotyka się go choćby w poligrafii, grafice komputerowej czy podczas kalibracji monitorów. W praktyce wykorzystuje się LAB, bo pozwala on na stosunkowo precyzyjne określenie, jak bardzo dwa kolory faktycznie się różnią wizualnie – takie pomiary nazywa się ΔE (delta E). To bardzo przydatne np. przy kontroli jakości wydruków lub w analizie kolorystycznej produktów w przemyśle tekstylnym. Z mojego doświadczenia wynika, że LAB daje też przewagę przy zamianie barw pomiędzy różnymi przestrzeniami kolorów, bo nie jest zależny od konkretnego urządzenia. Co ciekawe, LAB został zaproponowany przez CIE, czyli Międzynarodową Komisję Oświetleniową, co samo w sobie jest już pewnym wyznacznikiem standardu. Moim zdaniem, jeśli planujesz na poważnie zajmować się barwą, bez znajomości LAB ani rusz. Sporo osób myli go z RGB czy CMYK, ale to zupełnie inne podejścia – bardziej techniczne niż perceptualne.

Pytanie 15

Do rozświetlenia głębokiego, ostrego cienia padającego od słońca na twarz modela pozującego w kapeluszu z dużym rondem, należy zastosować

A. ekran odblaskowy.
B. kalibrator kolorów.
C. blendę uniwersalną.
D. lampę błyskową z dyfuzorem.
Wiele osób przy tego typu pytaniach wybiera blendę uniwersalną lub ekran odblaskowy, bo są to narzędzia kojarzące się z rozpraszaniem i kierowaniem światła. Jednak oba rozwiązania mają pewne ograniczenia. W ostrym słońcu, gdy model ma głęboki cień pod kapeluszem, ekran czy blenda rzeczywiście mogą trochę rozjaśnić twarz, ale bardzo trudno uzyskać równomierne i mocne doświetlenie, szczególnie jeżeli nie mamy dodatkowej osoby do trzymania odbłyśnika lub warunki pozwalają tylko na szybkie działanie. Często to światło odbite jest za słabe albo pada pod złym kątem, przez co cień wciąż jest wyraźny, a efekt końcowy bywa nieprzewidywalny. Kalibrator kolorów natomiast nie służy w ogóle do modyfikacji światła – wykorzystujemy go tylko do ustawiania balansu bieli i poprawnej reprodukcji barw, więc wybór tego narzędzia w tym kontekście nie rozwiązuje problemu cieni. Moim zdaniem, wiele osób zapomina też, że blenda czy ekran odbijają światło zastane, a nie generują własnego, dlatego w warunkach bardzo mocnego kontrastu nie mają szansy przebić się przez cień rzucany przez szerokie rondo kapelusza. Typowy błąd polega na przecenianiu możliwości odbłyśników i niedocenianiu lampy błyskowej jako narzędzia wspomagającego nawet przy mocnym świetle słonecznym. Lampa z dyfuzorem pozwala skierować doświetlenie dokładnie tam, gdzie trzeba, a dyfuzor łagodzi cienie i daje bardzo naturalny efekt, zgodny ze standardami pracy w fotografii portretowej. Podsumowując: tylko aktywne źródło światła, jak lampa błyskowa z odpowiednim dyfuzorem, pozwoli skutecznie i powtarzalnie rozświetlić głęboki cień pod kapeluszem, a pozostałe narzędzia są albo niewystarczające, albo zupełnie nietrafione w tym konkretnym przypadku.

Pytanie 16

Aby uzyskać zdjęcia w podczerwieni, zaleca się użycie filtru

A. neutralnego
B. IR
C. UV
D. polaryzacyjnego
Filtr IR (podczerwony) jest kluczowym narzędziem w fotografii podczerwonej, ponieważ pozwala na selektywne przepuszczanie promieniowania podczerwonego, które jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Umożliwia to rejestrowanie szczegółów, które są niewidoczne w tradycyjnych zakresach światła widzialnego. W zastosowaniach praktycznych, filtr IR jest często wykorzystywany w fotografii krajobrazowej, by uzyskać unikalne efekty wizualne, takie jak jasne niebo i kontrastujące zieleń roślinności. Warto również zwrócić uwagę, że w przypadku kamer cyfrowych, które są wrażliwe na światło podczerwone, zastosowanie odpowiednich filtrów IR jest ważne dla uzyskania właściwego balansu kolorów i szczegółowości obrazu. Standardy dotyczące fotografii podczerwonej, takie jak ISO 12232, zalecają stosowanie filtrów IR w celu poprawy jakości obrazów, co potwierdza ich znaczenie w tej dziedzinie.

Pytanie 17

Najnowsze techniki fotogrametryczne do tworzenia trójwymiarowych modeli obiektów wymagają

A. wykonania serii zdjęć wokół obiektu z zachowaniem 60-80% nakładania się kadrów
B. fotografowania wyłącznie w formacie RAW z pełną głębią kolorów
C. użycia specjalnego obiektywu makro z funkcją skanowania laserowego
D. zastosowania minimum trzech aparatów fotograficznych zsynchronizowanych czasowo
Wykonanie serii zdjęć wokół obiektu z zachowaniem 60-80% nakładania się kadrów jest kluczowym krokiem w procesie fotogrametrii. Technika ta umożliwia dokładne zrekonstruowanie trójwymiarowego modelu obiektu poprzez analizę punktów wspólnych na poszczególnych zdjęciach. Przy odpowiednim nakładaniu kadrów, systemy algorytmiczne mogą skutecznie identyfikować te punkty i generować model 3D z dużą dokładnością. W praktyce, fotografując obiekt, ważne jest, aby nie tylko uchwycić jego różne perspektywy, ale również zapewnić wystarczającą ilość informacji o detalach. Na przykład, w przypadku modelowania skomplikowanych obiektów, takich jak rzeźby czy architektura, zachowanie takiego nakładania jest niezbędne, aby uzyskać pełny obraz. Warto również wspomnieć, że najlepsze rezultaty uzyskuje się przy użyciu statywu i odpowiednich ustawień aparatu, takich jak przysłona czy czas naświetlania, co wpływa na jakość obrazów. Takie podejście jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży fotogrametrii.

Pytanie 18

Format DNG (Digital Negative) to

A. otwarty standard surowych danych z matrycy aparatu cyfrowego
B. technologia druku cyfrowego o podwyższonej jakości
C. format zapisu zdjęć z kompresją stratną
D. format zapisu plików wideo 4K z kompresją bezstratną
Format DNG (Digital Negative) to otwarty standard, który został opracowany przez firmę Adobe w celu zapewnienia wysokiej jakości przechowywania surowych danych z matryc aparatów cyfrowych. Jest on szczególnie ceniony w branży fotograficznej, ponieważ pozwala na zachowanie pełnej informacji o obrazie, co ma kluczowe znaczenie podczas późniejszej obróbki zdjęć. DNG jest formą pliku, który nie tylko przechowuje dane obrazu, ale także metadane, takie jak informacje o aparacie, ustawieniach ekspozycji czy datę wykonania zdjęcia. Dzięki temu fotograficy i graficy mają lepszą kontrolę nad swoimi pracami, mogą korzystać z różnorodnych oprogramowań do edycji, które wspierają ten format. Użycie DNG ułatwia także archiwizację zdjęć, ponieważ jest to format otwarty, co oznacza, że nie jest związany z konkretnym producentem sprzętu, co może być problematyczne w przypadku zamkniętych formatów. Warto wspomnieć, że wiele programów do edycji zdjęć, takich jak Adobe Lightroom czy Capture One, bezproblemowo obsługuje DNG, co czyni go popularnym wyborem wśród profesjonalnych fotografów.

Pytanie 19

Który rodzaj planu zdjęciowego zastosowano na fotografii?

Ilustracja do pytania
A. Duże zbliżenie.
B. Plan pełny.
C. Plan ogólny.
D. Detal.
Odpowiedź "Duże zbliżenie" jest poprawna, ponieważ na przedstawionej fotografii widoczny jest wyraźny detal owoców w wiadrze, co pozwala na dokładne ich obserwowanie. Duże zbliżenie to technika fotografii, która umożliwia uchwycenie szczegółów obiektu, co w tym przypadku objawia się w postaci wyrazistej struktury, koloru oraz kształtu owoców. Tego rodzaju ujęcie jest często stosowane w fotografii produktowej, aby podkreślić cechy wizualne i zachęcić do zakupu. W kontekście standardów fotograficznych, duże zbliżenie stosuje się także w makrofotografii, gdzie ważne jest uchwycenie detali, które nie byłyby widoczne gołym okiem. Wiedza na temat odpowiedniego planu zdjęciowego zwiększa umiejętność narracji wizualnej oraz wpływa na jakość finalnych efektów fotograficznych.

Pytanie 20

Podczas kopiowania metodą subtraktywną z negatywu kolorowego na papier fotograficzny barwny wykorzystano korekcję 70 00 30, co spowodowało, że próbna kopia miała dominującą barwę żółtą. W jaki sposób można zlikwidować tę dominację, stosując filtr?

A. żółty o większej gęstości
B. żółty i purpurowy o mniejszej gęstości
C. niebieskozielony o mniejszej gęstości
D. purpurowy o większej gęstości
Zastosowanie innych filtrów, takich jak purpurowy o większej gęstości, czy niebieskozielony o mniejszej gęstości, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów w kontekście eliminacji dominującego żółtego koloru. Purpurowy filtr absorbuje zielone światło, co może jedynie nasilić odczucie żółtej dominacji, ponieważ żółty składa się z czerwonego i zielonego, a dodanie purpury nie rozwiązuje problemu, a wręcz może go pogłębić. Niebieskozielony filtr, choć teoretycznie mógłby zneutralizować niektóre odcienie, w praktyce w przypadku dominującej żółtej barwy jego działanie byłoby znacznie mniej efektywne, ponieważ nie jest w stanie w wystarczającym stopniu pochłonąć żółtych tonów. Ponadto, zastosowanie filtrów o mniejszej gęstości może prowadzić do braku efektywności w procesie korekcji kolorów, co jest sprzeczne z zasadami skutecznej obróbki fotograficznej. Typowym błędem w takim podejściu jest niedocenienie efektywności filtrów kolorowych, które powinny być stosowane w odpowiedniej gęstości, aby mogły skutecznie neutralizować dominujące kolory. W praktyce, niewłaściwy dobór filtrów prowadzi do nieadekwatnych rezultatów i może znacząco wpłynąć na jakość końcowego produktu, co jest nieakceptowalne w profesjonalnym kontekście fotograficznym. Zatem kluczowe jest zrozumienie, że w przypadku dominujących kolorów zawsze należy stosować filtry o odpowiedniej gęstości, aby uzyskać pożądane efekty.

Pytanie 21

Podczas wykonywania zdjęć przyrodniczych z użyciem teleobiektywu i obiektywu lustrzanego w celu stabilizacji pracy aparatu należy zastosować

A. monopod z głowicą kulową.
B. kolumnę reprodukcyjną
C. statyw kolumnowy.
D. telekonwerter.
Monopod z głowicą kulową to naprawdę praktyczne i bardzo często wybierane rozwiązanie przez fotografów przyrodniczych pracujących z długimi teleobiektywami lub obiektywami lustrzanymi. Jego główną zaletą jest wyraźne zwiększenie stabilności aparatu podczas fotografowania z dużą ogniskową – co, nie ukrywajmy, ma ogromny wpływ na ostrość zdjęć i ogranicza ryzyko poruszenia, zwłaszcza przy dłuższych czasach naświetlania. Monopod daje dużo większą mobilność niż statyw – łatwo się go przestawia, można się szybko przemieścić za zwierzęciem czy zmienić kadr, a przy tym zachować wsparcie dla ciężkiego sprzętu. Głowica kulowa umożliwia płynną zmianę kąta nachylenia aparatu, co jest wręcz nieocenione, gdy trzeba szybko zareagować na ruch sfotografowanego zwierzęcia. W praktyce wielu zawodowych fotografów dzikiej przyrody wręcz nie wyobraża sobie pracy bez monopodu – szczególnie w terenie, gdzie liczy się szybkość i możliwość szybkiego ustawienia sprzętu. Wybierając monopod, warto zwrócić uwagę na jego nośność i jakość głowicy, bo przy ciężkich obiektywach to naprawdę robi różnicę. Z mojego doświadczenia wynika, że taki zestaw faktycznie ułatwia życie i pozwala skupić się na kompozycji kadru, a nie na walce z ciężarem aparatu.

Pytanie 22

Plan, w którym widoczna jest cała postać fotografowanej osoby, nazywa się planem

A. pełnym
B. średnim
C. bliskim
D. ogólnym
Plan portretowy określany jako "pełny" to taki, na którym uchwycona jest cała sylwetka fotografowanej osoby. Tego rodzaju ujęcie jest niezwykle istotne w fotografii, zwłaszcza w kontekście portretowym, ponieważ pozwala na uchwycenie nie tylko detali twarzy, ale również postury, gestów oraz interakcji z otoczeniem. W praktyce, plan pełny może być wykorzystany w różnych sytuacjach, takich jak sesje zdjęciowe dla modeli, w reklamie odzieżowej czy w dokumentacji wydarzeń. Standardy fotografii często sugerują stosowanie planu pełnego, gdy celem jest pokazanie pełnej charakterystyki osoby, co z kolei może wzbogacić narrację wizualną. Warto pamiętać, że taki plan stwarza również możliwość lepszego oddania kontekstu otoczenia, w którym dana osoba się znajduje, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w zakresie kompozycji i narracji wizualnej.

Pytanie 23

Aby wykonać portret rodzinny pięciu osób, konieczne jest zastosowanie oświetlenia rozproszonego przy użyciu

A. transparentnych parasolek
B. stożkowego tubusu
C. srebrnej blendy
D. softboxu z wrotami
Transparentne parasolki są doskonałym rozwiązaniem do uzyskania miękkiego, rozproszonego światła, co jest kluczowe w przypadku portretów rodzinnych. Ich konstrukcja pozwala na rozpraszanie światła w sposób, który minimalizuje cienie i odbicia, co jest niezwykle ważne, gdy fotografujemy grupę osób. Dzięki zastosowaniu parasolek możemy uzyskać naturalny efekt oświetleniowy, który podkreśla rysy twarzy i detale, co jest istotne w przypadku portretów. Co więcej, parasolki są przenośne, łatwe w użyciu oraz relatywnie tanie, co czyni je popularnym wyborem wśród fotografów amatorów i profesjonalistów. W praktyce, ustawiwszy je odpowiednio wokół grupy, możemy uzyskać jednolite oświetlenie, które eliminuje niepożądane cienie i nadaje zdjęciom ciepły, przyjemny klimat. Warto również wspomnieć, że użycie parasolek przy oświetleniu sztucznym pozwala na lepsze dostosowanie balansu kolorów, co jest niezwykle ważne w fotografii portretowej. Wybór odpowiedniego oświetlenia jest zgodny z najlepszymi praktykami branżowymi, które zalecają stosowanie rozproszonych źródeł światła w celu uzyskania harmonijnych efektów wizualnych.

Pytanie 24

Który z formatów umożliwia zapis obrazu z matrycy aparatu cyfrowego bez procesu interpolacji danych?

A. JPEG
B. NEF
C. TIFF
D. PNG
Wybór formatów JPEG, TIFF oraz PNG wskazuje na kilka nieporozumień związanych z zapisywaniem obrazów z matrycy aparatu fotograficznego. JPEG to popularny format używany do kompresji zdjęć, jednak charakteryzuje się stratną kompresją. Oznacza to, że podczas zapisu obrazu część danych jest usuwana, co prowadzi do utraty jakości oraz szczegółowości obrazu. JPEG jest często stosowany w przypadkach, gdy ważna jest szybkość i niewielki rozmiar pliku, jednak nie jest polecany do profesjonalnych zastosowań, gdzie jakość obrazu jest kluczowa. TIFF to format, który wspiera zarówno kompresję bezstratną, jak i stratną, jednak w praktyce jest znacznie cięższy i nie tak powszechnie stosowany w codziennej pracy, co czyni go mniej praktycznym dla szybkiego udostępniania zdjęć. PNG, z kolei, jest formatem przeznaczonym głównie do grafiki internetowej, a nie do przechowywania zdjęć. Obsługuje kompresję bezstratną, lecz nie jest używany w kontekście obrazów surowych z matryc, co sprawia, że jego zastosowanie w profesjonalnej fotografii jest ograniczone. Wybór formatu zapisu obrazu powinien być zgodny z zamierzonym użyciem, a w przypadku profesjonalnej fotografii zaleca się korzystanie z formatów surowych, które zachowują maksimum danych i jakości.

Pytanie 25

Na której ilustracji przedstawiono modyfikator oświetlenia dający ukierunkowany, wąski strumień światła?

A. Na ilustracji 3.
Ilustracja do odpowiedzi A
B. Na ilustracji 4.
Ilustracja do odpowiedzi B
C. Na ilustracji 1.
Ilustracja do odpowiedzi C
D. Na ilustracji 2.
Ilustracja do odpowiedzi D
Na ilustracji 4 widoczny jest tzw. grid, czyli plaster miodu (ang. honeycomb grid). To jeden z najważniejszych modyfikatorów światła, jeśli zależy nam na uzyskaniu bardzo ukierunkowanego, wąskiego strumienia światła. Grid ogranicza rozchodzenie się światła na boki, przez co pozwala precyzyjnie doświetlić wybrane fragmenty sceny, nie zalewając światłem całego kadru. W praktyce często korzysta się z niego w portrecie studyjnym, fotografii produktowej czy kreatywnych sesjach, gdzie kluczowe jest zaakcentowanie konkretnego obszaru światłem, bez niechcianych rozjaśnień tła czy innych elementów poza głównym motywem. Moim zdaniem grid jest trochę niedoceniany przez początkujących, a szkoda, bo jego zastosowanie daje bardzo profesjonalne efekty i pozwala na budowanie klimatu zdjęcia światłem. W branżowych standardach panuje zasada, że do skupienia i kontroli światła właśnie gridy są najlepszym wyborem – są znacznie skuteczniejsze od klasycznych softboxów czy parasolek, które dają szerokie, rozproszone światło. Warto też dodać, że do gridów często sięga się przy fotografii headshotów czy beauty, gdzie światło musi być naprawdę dokładnie kontrolowane. Z mojego doświadczenia dobrze dobrany grid potrafi zmienić klimat całej fotografii – coś, czego nie osiągniesz żadnym innym modyfikatorem.

Pytanie 26

Aby uzyskać klasyczną odbitkę halogenosrebrową z pliku graficznego, należy kolejno wykonać:

A. naświetlenie elektronicznego detektora obrazu, transmisję danych do komputera, cyfrową obróbkę obrazu, naświetlenie papieru fotograficznego z pliku graficznego, chemiczną obróbkę materiału
B. naświetlenie materiału negatywowego, chemiczną obróbkę, kopiowanie negatywu, chemiczną obróbkę papieru fotograficznego
C. naświetlenie materiału negatywowego, chemiczną obróbkę, skanowanie negatywu, transmisję danych do komputera, cyfrową obróbkę obrazu, prezentację multimedialną
D. naświetlenie elektronicznego detektora obrazu, transmisję danych do komputera, cyfrową obróbkę obrazu, prezentację multimedialną
Niepoprawne odpowiedzi koncentrują się na różnych aspektach procesu tworzenia odbitki halogenosrebrowej, co prowadzi do nieporozumień dotyczących właściwej kolejności działań. W przypadku pierwszej opcji, naświetlenie elektronicznego detektora obrazu jest krokiem, który nie wchodzi w skład tradycyjnego procesu odbitki halogenosrebrowej, ponieważ odnosi się do cyfrowego przetwarzania obrazu, a nie bezpośredniego uzyskania odbitki na papierze fotograficznym. Druga odpowiedź, mimo że zawiera właściwy krok naświetlenia papieru fotograficznego, pomija kluczowy proces obróbki chemicznej materiału, co jest niezbędne do stabilizacji obrazu. Trzecia odpowiedź sugeruje skanowanie negatywu, co jest kolejnym krokiem cyfryzacji, a nie bezpośredniego uzyskania klasycznej odbitki. Natomiast czwarta odpowiedź koncentruje się na kopiowaniu negatywu, co również jest praktyką odmienną od uzyskiwania odbitki z pliku graficznego. Typowe błędy myślowe prowadzące do takich niepoprawnych wniosków obejmują mylenie procesów cyfrowych z analogowymi oraz niedostateczne zrozumienie roli poszczególnych etapów w przetwarzaniu obrazu. Ważne jest zrozumienie, że każdy krok w tym procesie ma swoje specyficzne miejsce i zadanie, a ich pominięcie lub zły dobór może prowadzić do nieefektywnego lub nieprawidłowego uzyskania końcowego efektu.

Pytanie 27

Zdjęcie wykonano z wykorzystaniem oświetlenia

Ilustracja do pytania
A. twardego.
B. zastanego.
C. rozproszonego.
D. bocznego.
Odpowiedź "zastanego" jest poprawna, ponieważ na zdjęciu można zauważyć równomierne oświetlenie oraz brak wyraźnych cieni, co jest charakterystyczne dla światła zastanego. Oświetlenie zastane to naturalne światło, które istnieje w danym miejscu, takie jak światło dzienne wpadające przez okna lub sztuczne światło, które jest już w pomieszczeniu. W praktyce, zastosowanie takiego oświetlenia pozwala na uzyskanie harmonijnych i naturalnych efektów wizualnych, co jest szczególnie ważne w fotografii dokumentalnej oraz portretowej. Fotografowie często korzystają z oświetlenia zastanego, aby uchwycić autentyczność chwili oraz minimalizować wpływ sztucznego oświetlenia na tonację skóry oraz kolorystykę zdjęcia. Dobrą praktyką jest również zwrócenie uwagi na pory dnia, ponieważ różne warunki oświetleniowe mogą diametralnie zmienić atmosferę zdjęcia. Równocześnie warto pamiętać, że w przypadku stosowania światła zastanego, istotne jest przemyślane kadrowanie oraz wybór odpowiednich ustawień aparatu, aby uzyskać optymalną ekspozycję.

Pytanie 28

Aby usunąć zanieczyszczenia, naprawić uszkodzenia lub uzupełnić braki w fotografii cyfrowej, należy skorzystać z narzędzia

A. gąbka
B. lasso
C. stempel
D. różdżka
Narzędzie stempel jest kluczowym narzędziem w edycji fotografii cyfrowej, które umożliwia precyzyjne usuwanie niepożądanych zanieczyszczeń, uszkodzeń lub uzupełnianie ubytków. Działa poprzez kopiowanie fragmentów obrazu i 'stemplowanie' ich w wyznaczone miejsce, co pozwala na zachowanie tekstur i szczegółów, które są kluczowe dla naturalnego wyglądu fotografii. Przykładowo, jeżeli na zdjęciu znajduje się plama, stempel może być użyty do skopiowania otaczającego obszaru i pokrycia plamy. W praktyce, przy użyciu tego narzędzia, ważne jest, aby wybierać fragmenty z podobnymi kolorami i teksturami, co pomoże zminimalizować widoczność poprawek. Stempel jest zgodny z standardami branżowymi dotyczącymi edycji obrazów, takimi jak Adobe Photoshop, gdzie jego zastosowanie jest powszechnie zalecane przez profesjonalnych fotografów. Warto również znać różnicę między stempelkiem a innymi narzędziami, takimi jak pędzel klonowania, które choć podobne, różnią się w sposobie działania i zastosowania.

Pytanie 29

Jakie jest standardowe rozdzielczość zdjęcia przeznaczonego do publikacji w sieci?

A. 150 ppi
B. 72 ppi
C. 82 ppi
D. 300 ppi
Odpowiedź 72 ppi (pikseli na cal) jest poprawna, ponieważ jest to standardowa rozdzielczość obrazów przeznaczonych do publikacji w Internecie. Wysokość 72 ppi wynika z faktu, że większość monitorów wyświetla obrazy w tej rozdzielczości, co zapewnia optymalną jakość wizualną przy mniejszych rozmiarach plików. Używając zdjęć w tej rozdzielczości, można zmniejszyć czas ładowania strony, co jest kluczowe dla doświadczenia użytkownika oraz SEO. W praktyce, jeśli zamierzamy umieścić zdjęcie na stronach internetowych, takich jak blogi czy portale informacyjne, warto pamiętać, aby nie przesadzać z jakością, ponieważ wyższe wartości ppi, jak 150 czy 300, są dedykowane dla druku, gdzie wymagana jest większa szczegółowość. Użycie 72 ppi jest zgodne z zaleceniami W3C oraz praktykami w zakresie projektowania stron internetowych, co czyni tę odpowiedź najbardziej rozsądna w kontekście publikacji online.

Pytanie 30

W dziedzinie fotografii, technika znana jako wysoki klucz to inaczej

A. kalotypia
B. low key
C. high key
D. cyjanotypia
Technika wysokiego klucza, znana jako high key, jest stylem oświetleniowym, który wykorzystuje jasne i stonowane tony. Charakterystyczne dla tej techniki jest minimalne zastosowanie cieni oraz dominacja jasnych barw, co daje efekt lekkości i świeżości. W praktyce, fotografowie używają tej techniki w portretach, produktach czy zdjęciach mody, aby stworzyć pozytywną atmosferę oraz podkreślić detale. Wysoki klucz często stosowany jest także w reklamie kosmetyków czy odzieży, gdzie kluczowe jest uchwycenie detali w jasnym świetle. Standardy branżowe wskazują, że efektywny high key wymaga starannego planowania oświetlenia, gdzie główne źródło światła powinno być miękkie, a tło dobrze oświetlone, aby uniknąć kontrastów i cieni. Dla uzyskania pożądanego efektu, zaleca się użycie kilku źródeł światła, takich jak softboxy lub reflektory, które równomiernie oświetlają scenę. Kluczowe jest również zrozumienie, jak różne powierzchnie odbijają światło, co wpływa na końcowy rezultat. Technika ta jest ceniona w branży, gdyż pozwala na uchwycenie emocji i estetyki w sposób, który przyciąga uwagę widza.

Pytanie 31

Wskaź, który z poniższych formatów zapisuje dane z zastosowaniem kompresji stratnej?

A. PSD
B. GIF
C. RAW
D. JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) to format plików graficznych, który wykorzystuje kompresję stratną, co oznacza, że przy redukcji rozmiaru pliku część danych obrazowych jest usuwana w sposób, który minimalnie wpływa na postrzeganą jakość obrazu. Kompresja stratna w JPEG polega na analizie koloru i tekstury w obrazie, co pozwala na usunięcie informacji, które są mniej zauważalne dla ludzkiego oka. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zdjęć i obrazów o dużych detalach, gdzie niezbędne jest zmniejszenie rozmiaru pliku dla szybszego ładowania i oszczędności przestrzeni dyskowej. JPEG jest szeroko stosowany w fotografii cyfrowej, na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych, gdzie szybkość przesyłania danych i efektywność przechowywania mają kluczowe znaczenie. Warto również zauważyć, że JPEG może być zapisany z różnymi poziomami kompresji, co pozwala użytkownikowi na dostosowanie jakości obrazu do swoich potrzeb. Zgodnie z najlepszymi praktykami w branży, należy unikać wielokrotnego zapisywania plików JPEG, ponieważ każda konwersja powoduje dalszą utratę jakości obrazu.

Pytanie 32

Aby zwiększyć kontrast pozytywu kopiowanego z negatywu o niskim kontraście należy użyć papieru

A. o gradacji normalnej i powiększalnika z filtrem purpurowym.
B. o gradacji specjalnej i powiększalnika z filtrem żółtym.
C. wielogradacyjnego i powiększalnika z filtrem purpurowym.
D. o gradacji miękkiej i powiększalnika bez założonych filtrów.
W tym zadaniu kluczowe jest zrozumienie, jak papier fotograficzny i filtry barwne w powiększalniku wpływają na kontrast odbitki. Negatyw o niskim kontraście oznacza, że różnice gęstości między jasnymi i ciemnymi partiami są niewielkie, obraz jest „płaski”, mało dynamiczny. Żeby to skorygować na etapie kopiowania, trzeba użyć kombinacji materiału i filtracji, która zwiększa kontrast, a nie go dalej osłabia lub zostawia bez większej kontroli. Papier o gradacji specjalnej kojarzy się niektórym z jakimś „mocniejszym” materiałem, ale w praktyce chodzi zwykle o nietypowe zastosowania (np. papiery litowe, dokumentacyjne itp.), a nie o standardową regulację kontrastu przy powiększaniu z klasycznego negatywu. Dodatkowo filtr żółty przy papierze wielogradacyjnym działa odwrotnie niż purpurowy – zmiękcza kontrast, czyli jeszcze bardziej spłaszcza obraz. To może się przydać przy bardzo twardym, prześwietlonym lub mocno kontrastowym negatywie, ale nie przy materiale, który już na starcie ma zbyt mały kontrast. Podobny problem pojawia się przy wyborze papieru o gradacji miękkiej. Taki papier ma z natury łagodniejszą charakterystykę tonalną, więc jeszcze bardziej ogranicza rozpiętość tonalną na odbitce. Użycie go bez filtrów może wydawać się intuicyjnie poprawne („miękki negatyw, miękki papier”), ale technicznie to błąd – efekt końcowy będzie jeszcze bardziej „mglisty”, bez głębokiej czerni i klarownych świateł. Papier o gradacji normalnej daje z kolei standardowy kontrast, który jest projektowany pod poprawnie naświetlone i wywołane negatywy. Nawet jeśli dołożymy do niego filtr purpurowy, to przy papierze stałogradacyjnym filtr nie ma takiego działania jak przy papierze wielogradacyjnym – nie zmieniamy realnie charakterystyki materiału, raczej tylko wpływamy minimalnie na balans tonalny. Typowy błąd myślowy przy tym pytaniu polega na mieszaniu pojęć: część osób utożsamia filtr purpurowy z „więcej kontrastu zawsze”, niezależnie od papieru, a inni zakładają, że sama zmiana gradacji papieru, bez zrozumienia jego typu (stałogradacyjny vs wielogradacyjny), załatwi sprawę. W nowoczesnej i klasycznej praktyce ciemniowej przy korekcji kontrastu z negatywów o różnej jakości standardem jest właśnie papier wielogradacyjny i świadome użycie filtrów – żółty do zmiękczania, purpurowy do utwardzania. Dlatego pozostałe odpowiedzi nie oddają prawidłowej, kontrolowanej metody pracy z niskokontrastowym negatywem.

Pytanie 33

Redukcja naświetlonych halogenków srebra metalicznego może być przeprowadzona dzięki procesowi

A. wywołania
B. utrwalania
C. kąpieli końcowej
D. kąpieli pośredniej
Proces wywoływania to absolutna podstawa w klasycznej fotografii analogowej czy reprografii, gdzie wykorzystuje się światłoczułe materiały na bazie halogenków srebra. Właśnie podczas wywołania zachodzi kluczowa reakcja chemiczna: naświetlone kryształy halogenków srebra (np. bromek czy chlorek) są redukowane do srebra metalicznego. To utajony obraz staje się widoczny, bo srebro metaliczne tworzy te ciemniejsze fragmenty obrazu na negatywie czy odbitce. Całe to zjawisko jest bardzo precyzyjne – używany wywoływacz musi być odpowiednio dobrany do materiału światłoczułego, a temperatura i czas procesu mają ogromne znaczenie dla jakości końcowego efektu. Moim zdaniem ten etap jest trochę jak magia – z pozoru niewidoczny obraz nagle się pojawia. W praktyce, np. w laboratoriach fotograficznych czy nawet w pracy konserwatora archiwaliów, dokładne zrozumienie tego procesu pozwala przewidzieć, jak różne czynniki technologiczne wpłyną na kontrast, gęstość optyczną czy ziarnistość obrazu. Wywoływanie jest też najbardziej wrażliwym momentem, jeśli chodzi o kontrolę parametrów – nawet drobne błędy mogą prowadzić do utraty detali. Warto pamiętać, że dopiero po wywołaniu można przystąpić do utrwalania, które usuwa pozostałe, nienaświetlone halogenki, żeby obraz był trwały. Ale to właśnie wywołanie „wydobywa” obraz z materiału światłoczułego – tu cała chemia zaczyna działać na pełnych obrotach.

Pytanie 34

Wskaź parametry cyfrowego obrazu, które należy ustalić, przygotowując zdjęcia cyfrowe do druku w folderze promocyjnym?

A. Rozdzielczość 72 ppi, tryb kolorów RGB
B. Rozdzielczość 300 dpi, tryb kolorów CMYK
C. Rozdzielczość 72 dpi, tryb kolorów CMYK
D. Rozdzielczość 300 ppi, tryb kolorów RGB
Rozdzielczość 300 dpi oraz tryb barwny CMYK są standardami branżowymi stosowanymi w druku wysokiej jakości, szczególnie w przypadku materiałów reklamowych takich jak foldery. Rozdzielczość 300 dpi (punktów na cal) zapewnia wystarczającą szczegółowość, aby obrazy były ostre i wyraźne w druku. Wydruki z niższą rozdzielczością, np. 72 dpi, mogą wyglądać rozmyte lub pikselowane, co jest nieakceptowalne w profesjonalnych materiałach marketingowych. Tryb CMYK (cyjan, magenta, żółty, czarny) jest kluczowy w procesie druku, ponieważ odpowiada za kolory, które faktycznie zostaną użyte przez drukarki. W przeciwieństwie do trybu RGB, który jest optymalny dla ekranów i wyświetlaczy, CMYK jest dostosowany do fizycznego odwzorowania kolorów na papierze. Przygotowując fotografie do druku, należy również uwzględnić przestrzeń barwną i profil ICC, aby uzyskać jak najlepsze odwzorowanie kolorów. Przykładowo, przy tworzeniu folderów reklamowych, które mają przyciągnąć uwagę klientów, wysokiej jakości obrazy w odpowiednich parametrach są niezbędne dla efektywności kampanii reklamowej.

Pytanie 35

Aby uzyskać maksymalny kontrast w obrazie negatywowym, do fotografowania obiektów o niewielkiej rozpiętości tonalnej powinno się użyć materiału światłoczułego o wartości ISO

A. ISO 50
B. ISO 800
C. ISO 1600
D. ISO 200
Użycie materiału zdjęciowego o światłoczułości ISO 50 jest optymalnym wyborem do fotografowania motywów o małej rozpiętości tonalnej. Niska wartość ISO pozwala na uzyskanie większego kontrastu w obrazie, ponieważ materiał światłoczuły ma mniejsze wrażenie na światło, co z kolei minimalizuje ryzyko prześwietlenia jasnych partii obrazu oraz zwiększa głębię czerni. W praktyce, przy fotografowaniu na przykład w warunkach silnego oświetlenia, zastosowanie ISO 50 umożliwia uzyskanie wyrazistych i szczegółowych zdjęć, w których nieprzypadkowe różnice tonalne stają się bardziej wyraźne. Warto również zauważyć, że w fotografii czarno-białej, gdzie kontrast jest kluczowy, materiał o niższym ISO pozwala na lepsze oddanie detali w cieniach oraz wyostrzenie krawędzi. W branży fotograficznej standardem jest stosowanie niskiego ISO w sytuacjach, gdzie oświetlenie jest wystarczająco intensywne, co zapewnia jakość obrazu oraz spełnia normy profesjonalnych fotografów.

Pytanie 36

Przy ustawieniu czułości matrycy na ISO 100/21° określono poprawne parametry ekspozycji: czas naświetlania 1/30 s oraz przysłonę 16. Jaką wartość czułości matrycy należy ustawić, aby po czterokrotnym skróceniu czasu naświetlania uzyskać tę samą ekspozycję bez zmiany przysłony?

A. ISO 50/18°
B. ISO 800/30°
C. ISO 400/27°
D. ISO 200/24°
Wybierając nieprawidłową odpowiedź, często nie uwzględnia się podstawowej zasady dotyczącej przysłony i czasu naświetlania. Przykładowo, odpowiedzi takie jak ISO 200/24° mogą wydawać się atrakcyjne, ponieważ zwiększają czułość, ale nie uwzględniają zmiany czasów naświetlania. ISO 200 oznacza tylko jedną przysłonę w górę, co jest niewystarczające w tym przypadku. Podobnie, ISO 50/18° faktycznie zmniejsza czułość, co prowadzi do jeszcze większego skrócenia ekspozycji i tym samym do niedoświetlenia zdjęcia. Odpowiedź ISO 800/30° z kolei, mimo że podnosi czułość, skutkuje nadmierną ekspozycją i może skutkować niepożądanym efektem prześwietlenia. Warto zrozumieć, że każdy z tych błędów wynika z niezrozumienia podstawowych zasad ekspozycji, takich jak zależność między przysłoną, czasem naświetlania a czułością ISO. Typowym błędem jest myślenie o ISO jako uniwersalnym rozwiązaniu, kiedy w rzeczywistości poleganie tylko na zwiększaniu czułości bez zrozumienia efektów, jakie to powoduje, prowadzi do obniżenia jakości zdjęć przez zwiększenie szumów. Kluczowe jest więc rozpoznanie, jak każda z tych zmiennych wpływa na końcowy efekt wizualny w fotografii.

Pytanie 37

Jak nazywa się technika uzyskiwania zdjęć na papierze za pomocą metody chromianowej?

A. guma
B. kalotypia
C. cyjanotypia
D. dagerotypia
Cyjanotypia, kalotypia i dagerotypia to techniki fotograficzne, które mimo że również mają swoje miejsce w historii fotografii, różnią się zasadniczo od metody chromianowej. Cyjanotypia korzysta z soli żelaza, co prowadzi do uzyskania niebieskich odcieni, znanych jako 'niebieski wydruk'. Technika ta była popularna w XIX wieku, szczególnie w przypadku reprodukcji rysunków i schematów. Z kolei kalotypia, opracowana przez Williama Henry'ego Foxa Talbota, polega na uzyskiwaniu negatywów na papierze, z których można tworzyć wiele odbitek, co wprowadziło nową jakość w reprodukcji obrazów. Dagerotypia natomiast to proces, który polegał na utrwalaniu obrazu na metalowej płycie pokrytej jodkiem srebra, co prowadziło do powstania unikalnych, niepowtarzalnych odbitek, często o dużym kontraście i doskonałej ostrości. Mieszanie tych terminów skutkuje nieporozumieniem. W szczególności, myślenie, że techniki te są zamienne, wynika z braku zrozumienia ich fundamentalnych różnic, co może prowadzić do nieprawidłowych wyborów w praktyce fotograficznej. Zrozumienie tych technik i ich różnic jest kluczowe dla każdego fotografa, który pragnie korzystać z różnorodnych metod w swojej pracy.

Pytanie 38

Które narzędzie służy do korekcji zdjęcia poprzez kadrowanie?

Ilustracja do pytania
A. D.
B. A.
C. B.
D. C.
Odpowiedź C jest prawidłowa, ponieważ ikona kadrowania w programie Adobe Photoshop jest kluczowym narzędziem umożliwiającym precyzyjne korekty zdjęć poprzez ich przycinanie. Kadrowanie to proces, w którym wybieramy określony obszar obrazu, eliminując niepożądane fragmenty i poprawiając kompozycję wizualną. Przykładowo, kadrowanie pozwala na usunięcie zbędnego tła lub uwydatnienie głównego tematu zdjęcia, co jest szczególnie istotne w fotografii portretowej lub produktowej. Warto również wspomnieć, że dobrze wykadrowane zdjęcia są zgodne z zasadą trzecich, co sprawia, że obraz staje się bardziej atrakcyjny wizualnie. Ponadto, efektywne kadrowanie wspiera także optymalizację zdjęć do publikacji online, gdzie proporcje obrazu mogą mieć znaczenie dla zachowania jakości. W kontekście standardów i dobrych praktyk w obróbce zdjęć, kadrowanie stanowi fundamentalny krok w procesie tworzenia profesjonalnych i estetycznych fotografii.

Pytanie 39

Przedstawione zdjęcie jest charakterystyczne dla fotografii

Ilustracja do pytania
A. artystycznej.
B. technicznej.
C. portretowej.
D. reportażowej.
Fotografia reportażowa to nie tylko dokumentowanie rzeczywistości, ale przede wszystkim uchwycenie autentycznych momentów, emocji i kontekstu wydarzeń. Na tym zdjęciu widzimy sytuację typową dla reportażu – fotograf rejestruje scenę, która dzieje się naturalnie, bez pozowania, a całość oddaje klimat i charakter miejsca oraz ludzi. Reportaż fotograficzny bardzo często opiera się na spontaniczności i szukaniu prawdziwych historii, które mają wartość dokumentalną. Z mojego doświadczenia wynika, że w dobrym reportażu ważne jest pokazanie relacji między bohaterami, tego co się dzieje między kadrami – tutaj mamy interakcję, zachowanie, trochę tła architektonicznego, które buduje kontekst historyczno-kulturowy. W praktyce, fotograf reportażowy pracuje w ruchu, szuka ciekawych perspektyw, często musi działać szybko i reagować na to, co niespodziewane. To zdjęcie dobrze pokazuje takie podejście: nie jest wyreżyserowane, stawia na historię, a nie na formę. Branżowe dobre praktyki mówią, żeby zawsze być czujnym i szanować autentyczność sceny, nie ingerować nadmiernie w to, co się dzieje. Taka fotografia ma ogromną wartość archiwalną i społeczną, bo pokazuje świat bez upiększeń, taki jaki jest naprawdę. Moim zdaniem to jest właśnie esencja dobrze zrobionego reportażu – prawda chwili i emocje uchwycone w naturalnym świetle.

Pytanie 40

Pomiar, który nie uwzględnia luminancji filmowanej sceny to:

A. integralny światła odbitego.
B. światła padającego.
C. punktowy, na światła.
D. punktowy, na cienie.
Pomiar luminancji sceny nie uwzględnia nie tylko światła padającego, ale także wiele błędnych koncepcji związanych ze sposobem, w jaki rozumiemy iluminację obiektów. Odpowiedzi dotyczące pomiaru punktowego na światła i cienie mogą wydawać się uzasadnione, ponieważ te metody pozwalają na lokalizację konkretnych źródeł światła. Jednakże, pomiar na światła odnosi się do intensywności światła, które pada na dany obiekt, co nie uwzględnia pełnego kontekstu luminancji w fotografii. Z kolei pomiar na cienie może prowadzić do błędnych wyników, gdy scena jest oświetlona w sposób, który nie oddaje rzeczywistego stanu luminancji, zwłaszcza w warunkach silnego kontrastu. Integralny pomiar światła odbitego również nie dostarcza pełnych informacji o luminancji sceny. Kluczowym błędem jest zakładanie, że wystarczy zmierzyć światło, które jest odbite od obiektów, aby uzyskać pełen obraz sceny. Z tego powodu, zrozumienie różnicy między tymi metodami a pomiarem światła padającego jest kluczowe dla uzyskania poprawnych i wiarygodnych wyników w fotografii. Bez właściwego zrozumienia tych koncepcji, fotografowie mogą napotkać problemy z ekspozycją, co prowadzi do zdjęć o nieodpowiedniej jasności i kontrastach.