Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik fotografii i multimediów
  • Kwalifikacja: AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Data rozpoczęcia: 28 stycznia 2026 14:37
  • Data zakończenia: 28 stycznia 2026 15:06

Egzamin zdany!

Wynik: 35/40 punktów (87,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Jakiego trybu pomiaru ekspozycji należy użyć w aparacie cyfrowym, aby ocenić natężenie światła na całej powierzchni kadru?

A. Centralnie ważony
B. Matrycowy
C. Punktowy
D. Punktowy w polu AF
Wybór innego trybu pomiaru światła często prowadzi do nieporozumień w kontekście uzyskiwania właściwych ustawień ekspozycji. Tryb matrycowy, mimo że popularny, jest bardziej złożony, gdyż analizuje światło w całym kadrze i stara się znaleźć równowagę, co może prowadzić do błędnych decyzji w sytuacjach, gdy w kadrze występują mocno kontrastujące obszary. Może to skutkować niedoświetleniem lub prześwietleniem kluczowych elementów, zwłaszcza gdy są one bliskie krawędzi obrazu, a nie w centrum. Z kolei tryby punktowe, zarówno w polu AF, jak i ogólnie, są bardziej precyzyjne, lecz ich zastosowanie ogranicza się do pomiaru jednego, niewielkiego obszaru kadru, co nie zawsze oddaje atmosferę całej sceny. Wybierając punktowy pomiar, łatwo o błędy, gdyż skupiając się na niewielkim fragmencie, możemy pominąć ważne uwarunkowania oświetleniowe w innych częściach kadru. Błędem jest również nieodpowiednie dobieranie trybu pomiaru do kontekstu fotografii, co może zniweczyć efekt końcowy. Dlatego kluczowe jest zrozumienie, kiedy i jak korzystać z poszczególnych trybów, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Pytanie 2

Jaki błąd popełniono przy kadrowaniu zdjęcia?

Ilustracja do pytania
A. Kadr prosty.
B. Kadr centralny.
C. Linia horyzontu.
D. Obramowanie.
Poprawnie wskazałeś błąd związany z linią horyzontu. W fotografii jest to jedna z tych rzeczy, która na pierwszy rzut oka potrafi umknąć, ale potem bardzo psuje odbiór zdjęcia. Horyzont powinien być prosty – zgodnie z naturalnym postrzeganiem świata przez człowieka. Jeśli linia horyzontu jest pochylona, jak na tym zdjęciu, efekt jest nieco dezorientujący, a cały kadr wydaje się być „krzywy”. Zwraca się na to uwagę w każdej szkole fotograficznej i na warsztatach – to naprawdę podstawa kompozycji! Najlepiej od razu pilnować tego podczas robienia zdjęcia, ale jeśli już się zdarzy, można poprawić w postprodukcji, prostując obraz w programie graficznym. W fotografii krajobrazowej to wręcz obowiązek, ale nawet na zdjęciach portretowych na tle pejzażu taka krzywa linia wygląda nieprofesjonalnie. Warto też wiedzieć, że niektórzy celowo przechylają kadr dla efektu, ale to już zabieg artystyczny i trzeba mieć na niego pomysł – a nie zrobić to przypadkiem. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że prosty horyzont automatycznie podnosi jakość zdjęcia o klasę wyżej. Warto o tym pamiętać zawsze, niezależnie czy robisz zdjęcie aparatem czy telefonem.

Pytanie 3

W aparatach fotograficznych oznaczenie "A (Av)" odnosi się do

A. trybu ręcznego
B. automatyki z wyborem czasu
C. automatyki sterowanej programowo
D. automatyki z wyborem przysłony
Symbol 'A (Av)' w aparatach cyfrowych odnosi się do trybu automatyki z preselekcją przysłony, co oznacza, że fotograf może samodzielnie ustawić wartość przysłony, a aparat automatycznie dobierze odpowiedni czas naświetlania, aby uzyskać prawidłową ekspozycję. Ten tryb jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy ważne jest kontrolowanie głębi ostrości, na przykład w portretach, gdzie większa przysłona (niższa liczba f) pozwala na uzyskanie rozmytego tła, co podkreśla temat zdjęcia. W ten sposób fotograf ma możliwość wpływania na estetykę obrazu, a jednocześnie nie musi martwić się o odpowiednie dobranie czasu naświetlania, co jest szczególnie pomocne w dynamicznych warunkach. W praktyce, korzystanie z tego trybu jest zgodne z najlepszymi praktykami w fotografii, ponieważ pozwala na większą kreatywność i kontrolę nad finalnym efektem. Zrozumienie działania tego trybu oraz umiejętne korzystanie z niego to klucz do uzyskania wysokiej jakości zdjęć, a także do rozwijania umiejętności fotografii.

Pytanie 4

Aby poprawnie uchwycić detale w cieniach i światłach na zdjęciu, należy skorzystać z techniki łączenia kilku ekspozycji, znanej jako

A. Cross-processing
B. HDR
C. Timelapse
D. ISO Bracketing
Technika HDR (High Dynamic Range) jest szeroko stosowana w fotografii do zwiększania zakresu dynamicznego zdjęć. Jest to proces łączenia kilku zdjęć tego samego ujęcia, wykonanych przy różnych wartościach ekspozycji - zwykle jednym, które dobrze naświetla cienie, drugim, które dobrze naświetla światła, i trzecim, które balansuje pomiędzy tymi dwoma. Dzięki temu można uzyskać efekt, który wygląda bardziej naturalnie dla ludzkiego oka, które jest w stanie postrzegać szeroki zakres tonalny. W praktyce HDR pozwala na wydobycie szczegółów zarówno w jasnych, jak i ciemnych partiach obrazu, które na jednym zdjęciu mogłyby zostać utracone. Dobre praktyki branżowe zalecają stosowanie tej techniki w scenach z dużą rozpiętością tonalną, takich jak krajobrazy oświetlone przez słońce i cień, wnętrza z widokiem przez okna, czy sceny nocne z jasnymi światłami.

Pytanie 5

Ujęcie postaci ludzkiej na zdjęciu od kolan do góry określa plan

A. zbliżony
B. całkowity
C. amerykański
D. globalny
Odpowiedź 'amerykański' jest poprawna, ponieważ termin ten odnosi się do charakterystycznego ujęcia, które obejmuje postać ludzką od kolan w górę, szczególnie w kontekście portretów. Ujęcie amerykańskie jest szeroko stosowane w fotografii i filmie, zwłaszcza w produkcjach, które chcą uchwycić ekspresję twarzy oraz detale górnej części ciała, zachowując przy tym odpowiednią kompozycję. Przykładem zastosowania tego planu jest fotografia portretowa, gdzie artysta pragnie ukazać emocje i cechy osobiste modela, stosując kadr, który nie tylko skupia się na twarzy, ale również na postawie ciała. W standardach fotograficznych, ujęcie amerykańskie wprowadza równowagę między bliskością a kontekstem otoczenia, co czyni je idealnym dla przedstawienia osobistych historii. Warto również zauważyć, że ten typ ujęcia zyskał popularność w produkcjach filmowych lat 30. XX wieku, co przyczyniło się do jego uznania jako jednego z kluczowych elementów klasycznej narracji wizualnej.

Pytanie 6

Jakie jest najniższe wymaganie dotyczące rozmiaru obrazu cyfrowego przeznaczonego do druku w formacie 10 x 10 cm z rozdzielczością 300 dpi?

A. 2,0 Mpx
B. 1,5 Mpx
C. 1,0 Mpx
D. 0,5 Mpx
Fajnie, że próbujesz, ale wiele osób myli, co to znaczy rozdzielczość i jak to się ma do wielkości pliku graficznego. To może prowadzić do błędnych wniosków na temat tego, ile pikseli tak naprawdę potrzebujemy do druku. Przykładowo, odpowiedzi takie jak 0,5 Mpx, 1,0 Mpx czy 2,0 Mpx nie biorą pod uwagę, jak ważna jest rozdzielczość dpi, jeśli chodzi o jakość druku. Rozdzielczość 300 dpi to standard, co oznacza, że żeby uzyskać fajny, wyraźny obraz na wydruku, liczba pikseli na cal musi być odpowiednia. W przypadku 10 x 10 cm, to wychodzi jakieś 1,5 Mpx, a to jest znacznie więcej niż 0,5 Mpx czy 1,0 Mpx, a 2,0 Mpx też tu nie wystarczy, żeby było dobrze. Ludzie często mają problem z tym, jak postrzegać wymagania przy druku, co może się skończyć drobnymi wpadkami przy projektach. Dlatego trzeba zrozumieć, że wielkość pliku musi być odpowiednia do rozdzielczości, by osiągnąć ładne i wyraźne obrazy w druku.

Pytanie 7

Który modyfikator światła należy zastosować, by uzyskać wiązkę o kącie rozsyłu światła 10º÷20º?

A. Softboks o rozmiarach 40 x 60 cm
B. Stożek o długości 30 cm
C. Parasolkę transparentną o średnicy 45 cm
D. Beautydish o średnicy 60 cm
Wybranie stożka o długości 30 cm jest tutaj jak najbardziej uzasadnione technicznie, bo ten modyfikator właśnie służy do uzyskiwania bardzo wąskiej, skupionej wiązki światła, typowo właśnie w zakresie około 10–20°. Stożek (często nazywany też snootem) ogranicza rozsył światła do wąskiego kąta, dzięki czemu oświetlasz dokładnie wybrany fragment kadru, a reszta pozostaje w cieniu albo w dużo niższym poziomie naświetlenia. Z mojego doświadczenia to podstawowe narzędzie przy światłach akcentowych: podkreślenie włosów w portrecie (tzw. hair light), punktowe oświetlenie tła za modelem, wydobycie tylko detalu produktu, np. logo na opakowaniu. Dobra praktyka w studiu mówi, że kiedy potrzebujesz kontroli nad kierunkowością i małą plamą świetlną, zaczynasz od snoota lub reflektora z gridem, a dopiero później kombinujesz z innymi modyfikatorami. Stożek o tej długości pozwala już mocno skupić wiązkę, przy czym nadal zachowujesz w miarę wygodną pracę – nie jest to jeszcze ekstremalnie długi tubus jak w projektorach optycznych. Warto też pamiętać, że przy tak wąskim kącie rozsyłu światła kontrast sceny rośnie, cienie są głębokie i twarde, a przejścia tonalne ostre, więc często łączy się snoota z dodatkowymi światłami wypełniającymi. Branżowym standardem jest stosowanie takich modyfikatorów w fotografii beauty, produktowej i reklamowej, kiedy liczy się precyzja, powtarzalność i możliwość dokładnego modelowania plamy światła na planie. W praktyce dobrym nawykiem jest testowanie ustawienia snoota na gołej ścianie: patrzysz, jak zmienia się średnica plamy przy różnych odległościach, i dopiero potem ustawiasz modela lub obiekt – to bardzo ułatwia świadomą pracę ze światłem kierunkowym.

Pytanie 8

W fotografii produktowej, aby uzyskać jednolite oświetlenie obiektów, używa się

A. strumienicy, tła i statywu
B. lampy błyskowej z wrotami
C. stołu bezcieniowego oraz lampy z soczewką Fresnela
D. softboxów i białych blend
Softboxy i białe blendy są niezwykle istotnymi narzędziami w fotografii katalogowej, gdyż pozwalają uzyskać równomierne i naturalne oświetlenie przedmiotów. Softboxy rozpraszają światło, eliminując twarde cienie oraz refleksy, co jest kluczowe w przypadku produktów, które muszą być przedstawione w atrakcyjny i realistyczny sposób. Używając softboxów, fotograf może dostosować kierunek i intensywność światła, aby uzyskać pożądany efekt. Natomiast białe blendy służą do odbicia światła, co dodatkowo zwiększa jego ilość padającą na przedmiot, a także pomaga w wypełnieniu cieni. Dobrze zaplanowane oświetlenie przy użyciu tych narzędzi gwarantuje, że wszystkie detale produktu będą widoczne, a kolory będą się prezentować zgodnie z rzeczywistością. W praktyce, efekt równomiernego oświetlenia uzyskuje się poprzez staranne umiejscowienie softboxów wokół strefy fotografowania, co jest zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi w zakresie fotografii produktowej.

Pytanie 9

Kompozycja wzdłuż przekątnej jest formą kompozycji

A. zamkniętą
B. spiralną
C. poziomą
D. ukośną
Kompozycja po przekątnej, znana również jako kompozycja ukośna, odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach sztuki, szczególnie w fotografii, malarstwie oraz projektowaniu graficznym. Przykładem może być fotografia krajobrazowa, gdzie umiejscowienie linii horyzontu na przekątnej kadru może prowadzić do bardziej dynamicznego i interesującego ujęcia. Kompozycja ukośna wprowadza ruch i energię, co jest szczególnie istotne w przypadku przedstawiania scen z dużą ilością szczegółów. W praktyce ustalając główne elementy obrazu zgodnie z liniami przekątnymi, twórcy mogą kierować wzrok widza, tworzyć napięcie oraz podkreślać istotne detale. W kontekście zasad kompozycji, takich jak zasada trójpodziału, wykorzystanie przekątnych wspiera naturalny sposób postrzegania obrazu przez odbiorcę. Wiedza na temat kompozycji ukośnej jest nieoceniona dla każdego, kto pragnie tworzyć wizualnie atrakcyjne prace, przestrzegając przy tym standardów estetycznych przyjętych w branży.

Pytanie 10

Jakie filtry powinny być użyte przy kopiowaniu negatywów na czarno-biały papier wielogradacyjny, aby uzyskać pozytywowe kopie o odmiennym kontraście?

A. Purpurowy i zielony
B. Żółty i purpurowy
C. Niebieskozielony i czerwony
D. Żółty i niebieskozielony
Wybór innych filtrów, takich jak purpurowy i zielony, nie prowadzi do uzyskania zamierzonych efektów w kopiowaniu negatywów na czarno-biały papier wielogradacyjny. Filtr purpurowy, jak wspomniano, jest skuteczny w absorpcji światła niebieskiego, ale jego połączenie z zielonym nie jest właściwe w kontekście kontrastowania obrazu. Zielony filtr wpływa na tonację obrazu, ale nie jest w stanie skutecznie modyfikować kontrastu w taki sposób, jak jest to potrzebne w procesach kopiowania negatywów. Niebieskozielony i czerwony filtry również nie są odpowiednie, ponieważ ich zastosowanie może prowadzić do zbyt dużego zmiękczenia obrazu. W rzeczywistości filtry te mogą ograniczać zakres tonów i prowadzić do utraty szczegółów w obszarach zarówno jasnych, jak i ciemnych, co jest sprzeczne z celem uzyskania kopii o różnym kontraście. Filtr żółty w połączeniu z purpurowym jest standardem w tej dziedzinie, ponieważ optymalnie komponują się w kontekście regulacji kontrastu i tonalności. Kluczowym błędem w myśleniu jest założenie, że inne filtry będą miały porównywalny wpływ na wynik końcowy, co nie jest zgodne z dobrą praktyką w fotografii analogowej. Zrozumienie roli, jaką pełnią poszczególne filtry, jest kluczowe dla uzyskania pożądanych rezultatów, dlatego zaleca się testowanie i adaptację metod w oparciu o konkretne potrzeby procesu twórczego.

Pytanie 11

Zdjęcie w skali 1:1 stanowi przykład

A. makrofotografii
B. zdjęcia lotniczego
C. fotografii sportowej
D. mikrofotografii
Makrofotografia to technika fotograficzna, która umożliwia uzyskanie powiększonych obrazów małych obiektów, takich jak owady, rośliny czy szczegóły przedmiotów. Zdjęcia w skali 1:1 oznaczają, że obiekt na zdjęciu jest przedstawiony w rzeczywistych wymiarach, co jest kluczowe w makrofotografii. Daje to możliwość ukazania detali, które byłyby niewidoczne gołym okiem. Przykładem zastosowania makrofotografii jest dokumentowanie przyrody, gdzie fotograf może uchwycić szczegóły skrzydeł motyli lub tekstur liści. Standardy w makrofotografii wymagają odpowiedniego oświetlenia i stabilizacji, co często osiąga się za pomocą statywów oraz lamp błyskowych. W praktyce, makrofotografia jest również wykorzystywana w nauce, na przykład w badaniach biologicznych do analizowania struktury komórek czy organizmów. Właściwe zrozumienie tej techniki pozwala na bardziej precyzyjne i artystyczne podejście do fotografii.

Pytanie 12

Jak dokonuje się pomiaru światła odbitego od obiektu fotografowanego w systemie TTL?

A. przez obiektyw światłomierzem wbudowanym w aparat fotograficzny
B. przez pryzmat światłomierzem zewnętrznym
C. bezpośrednio światłomierzem zewnętrznym
D. przez wizjer światłomierzem wbudowanym w aparat fotograficzny
Pomiar światła odbitego od fotografowanego obiektu w systemie TTL (Through The Lens) jest kluczowym elementem w fotografii, który opiera się na pomiarze światła bezpośrednio przez obiektyw aparatu. Wbudowany światłomierz analizuje ilość światła, które przechodzi przez obiektyw i pada na matrycę, co pozwala na precyzyjne określenie ekspozycji. Dzięki temu, fotograf może uzyskać optymalne ustawienia przysłony, czasu naświetlania oraz czułości ISO. Przykładem praktycznego zastosowania tej technologii jest fotografowanie w zmiennych warunkach oświetleniowych, gdzie system TTL szybko dostosowuje parametry ekspozycji, co jest szczególnie przydatne w fotografii portretowej czy przyrodniczej. W branży fotograficznej, zastosowanie systemu TTL jest zgodne z najlepszymi praktykami, co prowadzi do stabilnych i przewidywalnych rezultatów. To podejście zapewnia również większą wygodę i efektywność pracy, ponieważ eliminuje potrzebę ręcznego ustawiania parametrów w trudnych warunkach oświetleniowych. Poznanie i zrozumienie działania systemu TTL jest zatem niezbędne dla każdego fotografa, który dąży do uzyskania doskonałych efektów w swojej pracy.

Pytanie 13

Odległość fotografowanego obiektu od obiektywu fotograficznego nazywana jest odległością

A. obrazową
B. przedmiotową
C. ogniskową
D. hiperfokalną
Odległość przedmiotowa to taka odległość między obiektywem w aparacie a tym, co chcesz sfotografować. To naprawdę ważny parametr w fotografii, bo ma duży wpływ na ostrość i zniekształcenia obrazu. Jak dobrze zrozumiesz tę odległość, to będziesz mógł lepiej ustawić ostrość i kontrolować głębię ostrości, co jest super istotne w różnych technikach, jak np. portret czy krajobraz. W praktyce, znajomość tej odległości jest też ważna, kiedy korzystasz z obiektywów o różnych ogniskowych, bo to zmienia pole widzenia i perspektywę. Dla przykładu, gdy robisz zdjęcia bliskich obiektów z obiektywem makro, wiedza o odległości przedmiotowej pozwala na uzyskanie wyraźnych i szczegółowych ujęć. Fajnie jest też pobawić się różnymi odległościami, żeby zobaczyć, jak zmienia się jakość obrazu. Dzięki temu lepiej opanujesz swój warsztat fotograficzny.

Pytanie 14

Do wykonania profesjonalnego retuszu portretowego najważniejszą techniką jest

A. filtr wyostrzający
B. separacja częstotliwości
C. wyrównanie histogramu
D. konwersja do skali szarości
Separacja częstotliwości to technika, która odgrywa kluczową rolę w profesjonalnym retuszu portretowym. Umożliwia ona oddzielenie niskich częstotliwości (np. koloru i tonów skóry) od wysokich częstotliwości (detale, takie jak zmarszczki czy struktura skóry). Dzięki temu, retuszer może na przykład wygładzić skórę, minimalizując niedoskonałości, jednocześnie zachowując szczegóły, które nadają portretowi naturalny wygląd. Gdybyśmy użyli jedynie tradycyjnych metod, takich jak wyostrzanie czy wyrównanie histogramu, moglibyśmy uzyskać nienaturalny efekt, który zrujnowałby jakość obrazu. W branży fotograficznej separacja częstotliwości stała się standardem, a jej umiejętne stosowanie pozwala na tworzenie obrazów o wysokiej jakości, które spełniają oczekiwania zarówno fotografów, jak i ich klientów. Przykładowo, w przypadku portretów, gdzie kluczowa jest zarówno estetyka, jak i autentyczność, ta technika pozwala na lepszą kontrolę nad efektem końcowym i dostosowywanie detali w zależności od potrzeb projektu. Warto zaznaczyć, że separacja częstotliwości wymaga pewnej wprawy, ale jest to umiejętność, która znacznie poprawia finalny efekt retuszu.

Pytanie 15

Urządzenie umożliwiające kontrolowaną ekspozycję materiału wrażliwego na światło oraz obliczenie jego światłoczułości, to

A. fotometr.
B. sensytometr.
C. densytometr.
D. luksometr.
Densytometr, luksometr i fotometr to urządzenia, które, mimo że są przydatne w różnych dziedzinach, nie są odpowiednie do kontrolowanej ekspozycji materiałów światłoczułych. Densytometr służy do pomiaru gęstości optycznej, co jest istotne w analizie filmów, ale nie pozwala na bezpośrednie określenie światłoczułości materiałów. Jego zastosowanie jest ograniczone do oceny już naświetlonych materiałów, a nie do ich testowania w warunkach kontrolowanych. Luksometr, z kolei, jest narzędziem do pomiaru natężenia oświetlenia, co może być przydatne w ocenie warunków oświetleniowych w danym otoczeniu, ale nie dostarcza informacji o właściwościach światłoczułych materiałów. Z kolei fotometr służy do pomiaru ilości światła, a jego zastosowanie koncentruje się na analizie oświetlenia w kontekście różnych zjawisk optycznych, a nie na badaniu materiałów światłoczułych. Użytkownicy mogą mylnie sądzić, że te przyrządy spełniają podobną funkcję, jednak nie są one w stanie dostarczyć wymaganych danych do obliczenia charakterystyki materiałów światłoczułych, co jest kluczowe w branży fotograficznej i grafice. Dlatego ważne jest, aby rozumieć różnice i zastosowania tych urządzeń w kontekście ich specyficznych funkcji w analizie optycznej.

Pytanie 16

Na zamieszczonym rysunku przedstawiono ikonę narzędzia programu Adobe Photoshop, do której jest przypisane polecenie

Ilustracja do pytania
A. utwórz nową warstwę dopasowania.
B. utwórz warstwę.
C. utwórz maskę warstwy.
D. utwórz nową grupę.
Ikona przedstawiona na rysunku to charakterystyczny symbol maski warstwy w Adobe Photoshop. W praktyce maska warstwy umożliwia niesamowicie precyzyjną kontrolę nad widocznością różnych fragmentów warstwy – bez trwałego usuwania danych. Używając maski, zamiast „wycinać” coś gumką, malujesz na niej czernią, bielą lub odcieniami szarości, co pozwala na płynne przejścia, delikatne korekty czy zupełnie nieszablonowe efekty. To jedna z tych funkcji, które bardzo szybko stają się nieodłącznym narzędziem w codziennej pracy – szczególnie jeśli zależy Ci na nieniszczącej edycji grafiki. Moim zdaniem, maski to po prostu must-have w każdym projekcie graficznym, gdzie ważna jest elastyczność i jakość poprawek. Standardem branżowym jest wykorzystywanie masek warstw do tworzenia fotomontaży, retuszu, korekty ekspozycji czy nawet zaawansowanych efektów specjalnych. Co ciekawe, maska działa trochę jak szyba: czarne obszary blokują widoczność warstwy, białe wszystko pokazują, a szarości dają przezroczystość częściową. To genialne narzędzie do eksperymentów i kreatywnej pracy, bo zawsze można coś poprawić, cofnąć albo całkowicie zmienić koncepcję bez utraty jakości. Warto też wiedzieć, że maski są obecne niemal w każdym profesjonalnym workflow graficznym i są promowane we wszystkich kursach oraz materiałach edukacyjnych z zakresu grafiki komputerowej.

Pytanie 17

Który z wymienionych materiałów nie nadaje się do czyszczenia obiektywów fotograficznych?

A. Papierowy ręcznik
B. Ściereczka z mikrofibry
C. Sprężone powietrze
D. Pędzelek z naturalnego włosia
Papierowy ręcznik to materiał, który zdecydowanie nie nadaje się do czyszczenia obiektywów fotograficznych z kilku powodów. Po pierwsze, papierowy ręcznik jest sztywny i często może zawierać drobne zanieczyszczenia czy włókna, które podczas czyszczenia mogą porysować delikatną powierzchnię soczewek. W branży fotograficznej standardem jest używanie specjalnych ściereczek z mikrofibry, które są miękkie, niepylące i zapobiegają zarysowaniom. Dodatkowo, mikrofibra ma właściwości, które pozwalają na skuteczne usuwanie odcisków palców oraz resztek kurzu czy tłuszczu bez użycia chemikaliów. Warto także wspomnieć, że czyszczenie obiektywu sprężonym powietrzem jest powszechną praktyką, która pozwala na usunięcie drobnych cząsteczek kurzu bez kontaktu z powierzchnią. Stosowanie pędzelka z naturalnego włosia również jest akceptowane, jednak wymaga ostrożności, aby włosie nie pozostawiło resztek na soczewce. W każdym przypadku, kluczowe jest dbanie o delikatność oraz stosowanie odpowiednich narzędzi, by nie uszkodzić drogiego sprzętu fotograficznego.

Pytanie 18

Jakie działania konserwacyjne są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania akumulatora w aparacie fotograficznym?

A. zapewnienie zmiennej temperatury w komorze akumulatora
B. narażanie akumulatora na wysokie temperatury
C. dbanie o czystość styków w komorze akumulatora
D. narażanie akumulatora na działanie promieni słonecznych
Utrzymanie czystości styków w komorze akumulatora jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania akumulatora w aparacie fotograficznym. Zanieczyszczone styki mogą prowadzić do słabego kontaktu, co skutkuje niestabilnym zasilaniem, a w konsekwencji do nieprawidłowego działania aparatu. Regularne czyszczenie styków pozwala na usunięcie osadów, kurzu oraz innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przewodnictwo elektryczne. Warto stosować odpowiednie środki czyszczące i narzędzia, takie jak miękkie szczoteczki i spraye do czyszczenia kontaktów, aby nie uszkodzić delikatnych elementów. Przestrzeganie tej zasady to nie tylko dobry nawyk konserwacyjny, ale także zgodność z praktykami zalecanymi przez producentów sprzętu fotograficznego, co wydłuża żywotność akumulatora i poprawia ogólną wydajność aparatu. Regularne przeglądy i dbałość o czystość styków powinny być częścią rutynowej konserwacji sprzętu fotograficznego.

Pytanie 19

Jeśli fotograf zaplanował wykonywanie zdjęć katalogowych produktów na materiałach negatywowych do światła żarowego, to asystent planu fotograficznego powinien przygotować lampy

A. błyskowe, statywy oświetleniowe, stół bezcieniowy.
B. halogenowe, statywy oświetleniowe, stół bezcieniowy.
C. halogenowe, statywy oświetleniowe, blendę srebrną i złotą.
D. błyskowe, statywy oświetleniowe, blendę srebrną i złotą.
W tej sytuacji wybór lamp halogenowych oraz statywów oświetleniowych i stołu bezcieniowego to zdecydowanie najtrafniejsza opcja, zwłaszcza przy pracy z negatywem do światła żarowego. Halogeny emitują światło o temperaturze barwowej zbliżonej do tradycyjnych żarówek (ok. 3200 K), co doskonale odpowiada charakterystyce tego typu materiałów. Negatywy do światła żarowego są zbalansowane właśnie pod takie światło, dzięki czemu odwzorowanie kolorów wychodzi naturalnie, bez niepożądanych dominant. W profesjonalnych studiach produktowych do fotografii katalogowej standardem są właśnie lampy halogenowe oraz stół bezcieniowy – taki stół pozwala uzyskać czyste tło oraz minimalizuje cienie pod produktem, co znacznie ułatwia późniejszą obróbkę i spełnia katalogowe wymogi estetyczne. Z mojego doświadczenia, jeśli wybierzesz lampy błyskowe zamiast halogenowych, pojawią się rozbieżności w odwzorowaniu barw, bo światło błyskowe ma inną temperaturę, co bez odpowiednich filtrów powoduje przesunięcia kolorystyczne. Moim zdaniem to takie detale odróżniają profesjonalne podejście od amatorskiego. Warto pamiętać też, że używanie blend srebrnych i złotych jest praktyką raczej przy zdjęciach portretowych czy modowych, a nie typowo produktowych na białym tle. Najlepsze efekty daje właśnie połączenie halogenów i stołu bezcieniowego – to taka złota branżowa zasada.

Pytanie 20

Uzyskanie podkreślenia detalu obiektu za pomocą wąskiego, punktowego strumienia światła można osiągnąć stosując jako modyfikator oświetlenia

A. parasola
B. dyfuzora
C. stożkowego tubusu
D. czaszy
Użycie stożkowego tubusu jest naprawdę super do podkreślenia detali na obiektach. Dzięki niemu światło jest bardziej skupione i trafia dokładnie tam, gdzie ma. To oznacza, że możemy świetnie oświetlić rzeczy, które są istotne, jak tekstury czy jakieś drobne detale architektury, a nawet biżuterię. W praktyce, takie tubusy często zobaczysz w fotografii produktowej, podczas sesji portretowych i różnych artystycznych projektów, bo pozwalają na naprawdę kontrolowane oświetlenie. W branży to jest mega ważne, bo dobra jakość światła to klucz do sukcesu dla fotografów. Dlatego stożkowe tubusy są prawdziwym must-have w ich zestawach.

Pytanie 21

Który pomiar natężenia światła TTL opiera się na uśrednianiu jasności z całej fotografowanej sceny, z akcentem na centralny obszar kadru?

A. Matrycowy
B. Centralnie ważony
C. Punktowy
D. Wielosegmentowy
Odpowiedź 'Centralnie ważony' jest prawidłowa, ponieważ ten tryb pomiaru natężenia światła koncentruje się na uśrednieniu wartości jasności ze sceny, z uwzględnieniem przede wszystkim środkowego obszaru kadru. To podejście jest szczególnie użyteczne w sytuacjach, gdy główny obiekt fotografowany znajduje się w centrum kadru, co pozwala na uzyskanie odpowiedniej ekspozycji. W praktyce, stosując centralnie ważony pomiar, fotograf może lepiej kontrolować rezultaty w scenariuszach, gdzie kontrasty w oświetleniu są znaczące, a kluczowy element obrazu wymaga odpowiedniego naświetlenia. Warto również zauważyć, że centralnie ważony pomiar jest często preferowany w sytuacjach portretowych, gdzie twarz modela znajduje się zwykle w centrum, a pozostałe tło może być mniej istotne. Zgodnie z dobrymi praktykami, korzystanie z tego rodzaju pomiaru w odpowiednich warunkach znacząco zwiększa szansę na uzyskanie dobrze naświetlonego zdjęcia.

Pytanie 22

Która technika oświetleniowa jest najwłaściwsza do uwidocznienia faktury drewnianych mebli?

A. oświetlenie przednie rozproszone
B. oświetlenie tylne kierunkowe
C. oświetlenie górne rozproszone
D. oświetlenie boczne kierunkowe
Oświetlenie boczne kierunkowe to technika najczęściej stosowana do uwidocznienia faktury drewnianych mebli. Działa ono na zasadzie podświetlania powierzchni z boku, co pozwala na wydobycie szczegółów strukturalnych drewna poprzez cienie i refleksy. Dzięki tej metodzie faktura, słoje oraz ewentualne nierówności stają się wyraźniejsze, co jest kluczowe w kontekście aranżacji wnętrz. Przykładowo, w fotografii wnętrz, zastosowanie oświetlenia bocznego kierunkowego może znacznie zwiększyć atrakcyjność wizualną mebli, podkreślając ich unikalne cechy. W praktyce, ustawienie źródła światła pod kątem 45 stopni w stosunku do mebli często prowadzi do najlepszych rezultatów. Ważne jest również, aby stosować odpowiednią moc oraz barwę światła, które najlepiej oddadzą kolorystykę i teksturę drewna. W branży meblarskiej i wnętrzarskiej to podejście jest zgodne z dobrymi praktykami, które zalecają uwydatnianie walorów estetycznych materiałów wykończeniowych.

Pytanie 23

Na prezentowanej fotografii zastosowano kompozycję

Ilustracja do pytania
A. centralną i statyczną.
B. otwartą rytmiczną.
C. odśrodkową i dynamiczną.
D. zamkniętą i asymetryczną.
Kompozycja otwarta rytmiczna to naprawdę ciekawa sprawa w fotografii. Na tym zdjęciu schody, poręcze i powtarzające się wzory na dywanie tworzą właśnie taki efekt. Moim zdaniem, najważniejsze jest tutaj to, że obraz nie zamyka się w jednym, wyizolowanym fragmencie – linie, kształty, ale też kolory prowadzą wzrok widza poza kadr. To wręcz klasyczny przykład tego, co nazywamy otwartą kompozycją: fotograf nie zamyka całego tematu w ramce, zostawia niedopowiedzenie, buduje napięcie i sugeruje, że to, co widzimy, jest fragmentem większej całości. Rytmiczność natomiast to powtarzalność elementów – tutaj dywanowe pasy i stopnie wyraźnie wybijają rytm. W praktyce taka kompozycja często pojawia się w fotografii architektury, przy zdjęciach wnętrz, ale i w dokumentalnych, kiedy chcemy pokazać ciągłość lub powtarzalność zjawisk. Standardy branżowe, na przykład w fotografii wnętrz czy urbanistyki, podkreślają, jak ważne jest wykorzystywanie linii prowadzących i rytmu dla budowania narracji wizualnej. Z mojego doświadczenia – taka kompozycja sprawia, że zdjęcie jest dynamiczne i angażuje odbiorcę, bo pozwala mu wyobrazić sobie, co jest poza kadrem. No i na koniec: to świetny sposób, żeby pokazać przestrzeń i głębię.

Pytanie 24

Jaki akronim dotyczy standardu kart pamięci?

A. PC
B. HDD
C. SD
D. FDD
Akronim SD odnosi się do standardu kart pamięci Secure Digital, który został wprowadzony w 1999 roku i zyskał ogromną popularność w różnych urządzeniach elektronicznych, takich jak aparaty fotograficzne, smartfony, tablety oraz odtwarzacze multimedialne. Karty SD oferują różne pojemności, w tym SD, SDHC (High Capacity) i SDXC (eXtended Capacity), które umożliwiają przechowywanie od kilku megabajtów do nawet 2 terabajtów danych. Karty te charakteryzują się wysoką prędkością transferu danych, co czyni je idealnymi do przechowywania plików multimedialnych, takich jak zdjęcia o wysokiej rozdzielczości oraz filmy w jakości 4K. Dodatkowo standard SD definiuje również różne klasy szybkości, co pozwala użytkownikom na dobór odpowiednich kart do ich specyficznych potrzeb, na przykład do nagrywania wideo lub sportów akcji. Jest to kluczowe w kontekście nowoczesnych zastosowań, gdzie wydajność sprzętu ma bezpośredni wpływ na jakość zarejestrowanych materiałów.

Pytanie 25

Przy fotografowaniu nocnego nieba z widocznymi gwiazdami należy ustawić

A. niską wartość ISO, małą przysłonę i długi czas naświetlania
B. niską wartość ISO, szeroki otwór przysłony i krótki czas naświetlania
C. wysoką wartość ISO, szeroki otwór przysłony i odpowiednio długi czas naświetlania
D. wysoką wartość ISO, małą przysłonę i krótki czas naświetlania
Przy fotografowaniu nocnego nieba kluczowe jest uchwycenie jak największej ilości światła, co pozwala na wyraźne zarejestrowanie gwiazd. Wysoka wartość ISO zwiększa czułość matrycy aparatu, co jest niezbędne w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki temu możemy uchwycić więcej detali na zdjęciu. Szeroki otwór przysłony (mała wartość f) pozwala na wpuszczenie większej ilości światła, co również przyczynia się do lepszej jakości zdjęcia. Odpowiednio długi czas naświetlania (w granicach kilku sekund do minut) jest konieczny, aby zarejestrować światło gwiazd w wystarczającej ilości, nie martwiąc się o efekty jak gwiaździste smugi, które mogą powstać przy zbyt długim naświetlaniu, gdy aparat się porusza. W praktyce, ustawienia te są często wykorzystywane przez astrofotografów do uchwycenia piękna nocnego nieba, a przykładem mogą być zdjęcia Drogi Mlecznej, gdzie te parametry mają kluczowe znaczenie dla uzyskania szczegółowego i estetycznego efektu.

Pytanie 26

Technika cyfrowa zwana luminosity masking w zaawansowanej obróbce fotografii polega na

A. separacji kolorów na podstawie ich jasności w modelu HSL
B. zastosowaniu filtrów neutralnych podczas wykonywania zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych
C. tworzeniu masek selekcji bazujących na jasności poszczególnych obszarów zdjęcia
D. automatycznym balansowaniu ekspozycji pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi obszarami
Technika luminosity masking polega na tworzeniu masek selekcji, które są oparte na jasności poszczególnych obszarów zdjęcia. Dzięki temu fotograf może precyzyjnie kontrolować, które fragmenty obrazu zostaną poddane obróbce, a które pozostaną nietknięte. Na przykład, jeśli chcemy zwiększyć kontrast w ciemniejszej części zdjęcia, możemy stworzyć maskę, która obejmuje tylko te obszary. To podejście jest niezwykle przydatne w fotografii krajobrazowej, gdzie różnice w oświetleniu mogą być znaczne. Luminosity masking pozwala na zachowanie detali w cieniach i światłach, co jest zgodne z dobrymi praktykami obróbki w programach takich jak Adobe Photoshop. Umożliwia to uzyskanie bardziej naturalnych i estetycznie przyjemnych efektów, co jest kluczowe w profesjonalnej fotografii. Warto również zaznaczyć, że ta technika, choć na początku może wydawać się skomplikowana, staje się z czasem intuicyjna i pozwala na znaczne podniesienie jakości pracy fotografa.

Pytanie 27

Które z akcesoriów fotograficznych zastosowane podczas rejestracji obrazu cyfrowego pozwala określić poprawność odwzorowania barw na zdjęciu?

A. Światłomierz.
B. Wzornik barw.
C. Blenda.
D. Zielone tło.
Wzornik barw to absolutna podstawa, jeśli chcemy, żeby kolory na zdjęciu były wiernie odwzorowane. W praktyce działa to tak: przed właściwą sesją, ustawiasz w kadrze specjalną płytkę lub kartę z nadrukowanymi neutralnymi i kolorowymi polami, które mają standardowe, zdefiniowane wartości barw. Potem, podczas postprodukcji, porównujesz te pola z oryginałem i możesz skorygować balans bieli czy nasycenie, żeby cała scena wyglądała naturalnie. Szczególnie przy pracy z formatem RAW czy w fotografii produktowej, to narzędzie ratuje skórę, bo klient oczekuje, że np. czerwony sweter naprawdę będzie czerwony jak w katalogu. Branżowe normy, jak np. X-Rite ColorChecker, są stosowane przez profesjonalistów na całym świecie. Wzornik nie tylko zapewnia poprawność kolorystyczną, ale też pomaga zachować powtarzalność efektów na różnych sprzętach. Moim zdaniem, to jedna z tych rzeczy, które są niedoceniane przez amatorów, a potem nie mogą się nadziwić, czemu kolory "pływają" – a tu przecież chodzi o prostą, fizyczną referencję. Wzornik stosuje się też w filmie, grafice, a nawet w druku, więc to naprawdę szeroki temat i warto pamiętać o tej technice.

Pytanie 28

Na fotografii największe wrażenie kontrastu walorowego stworzy połączenie kolorów

A. białego i czarnego.
B. niebieskiego i żółtego.
C. niebieskiego i czerwonego.
D. białego i szarego.
Połączenie bieli i czerni to absolutna klasyka, jeśli chodzi o kontrast walorowy na fotografii. Te dwa kolory znajdują się na przeciwległych krańcach skali szarości, co powoduje, że ich zestawienie daje maksymalną różnicę jasności. W praktyce fotografowie często wykorzystują ten kontrast, żeby podkreślić strukturę, formę czy głębię obrazu. Szczególnie w fotografii czarno-białej ten efekt jest nie do przecenienia – jasne elementy wybijają się na tle ciemnych i odwrotnie, przez co oko widza od razu skupia się na najważniejszych fragmentach zdjęcia. Moim zdaniem, to właśnie dlatego portrety czy zdjęcia architektury tak świetnie wypadają w tej stylistyce – kontury i detale są bardzo dobrze widoczne. Branżowe standardy w zakresie kompozycji czy ekspozycji (np. zasady „zone system” Anselma Adamsa) również opierają się na umiejętnym zarządzaniu walorem, żeby uzyskać pożądany efekt wizualny. Takie podejście warto stosować nie tylko w fotografii klasycznej, ale także w grafice komputerowej czy projektowaniu wizualnym, bo kontrast walorowy to podstawa czytelności i wyrazu obrazu. Jeśli kiedyś będziesz planować zdjęcie, w którym zależy ci na dramatycznym, wyrazistym efekcie – biel i czerń to najprostsza, a jednocześnie najskuteczniejsza droga.

Pytanie 29

Do drukowania z użyciem pigmentów stosuje się drukarkę

A. laserową
B. sublimacyjną
C. igłową
D. atramentową
Drukarka atramentowa wykorzystuje technikę drukowania opartą na pigmentach lub barwnikach, które są nanoszone na papier w postaci kropli. Pigmenty są stosowane w atramentach, aby uzyskać trwałe i odporne na blaknięcie wydruki, co czyni tę technikę idealną dla zastosowań profesjonalnych, takich jak drukowanie zdjęć czy grafik. Proces ten polega na wykorzystaniu głowic drukujących, które precyzyjnie aplikują atrament na powierzchnię. Wysoka jakość druku, możliwość uzyskania szerokiej gamy kolorów oraz zdolność do drukowania na różnych rodzajach papieru sprawiają, że drukarki atramentowe są powszechnie wykorzystywane w biurach oraz wśród artystów. W branży stosuje się standardy takie jak ISO 11798, które regulują odporność dokumentów na blaknięcie przez światło, co jest istotne dla długoterminowego archiwizowania wydruków. Ostatecznie, drukarki atramentowe z pigmentowymi atramentami są preferowane w przypadku, gdy jakość i trwałość są kluczowe.

Pytanie 30

Podczas zdjęć w studio w celu równomiernego, upiększającego oświetlenia twarzy modelki należy zastosować

A. softbox i blendy.
B. soczewkę Fresnela.
C. wrota.
D. stożkowy tubus.
Softboxy i blendy to absolutna podstawa przy portretach studyjnych, właśnie dlatego są tak chętnie wykorzystywane przez profesjonalistów – nie tylko zresztą w fotografii beauty, ale też w modzie czy reklamie. Odpowiednio duży softbox rozprasza światło, przez co cienie stają się miękkie i niemal niewidoczne, a rysy twarzy modelki wyglądają naturalnie i korzystnie. To światło jest bardzo „łaskawe”, wygładza drobne niedoskonałości skóry i sprawia, że zdjęcia są wręcz upiększające. Blenda zaś odbija światło w wybrane miejsca, eliminując dodatkowe cienie – na przykład pod oczami albo w okolicach szyi i żuchwy. Moim zdaniem trudno wyobrazić sobie sesję beauty bez tych narzędzi, bo dają naprawdę dużą kontrolę nad oświetleniem. W praktyce, stosując softbox jako główne źródło światła oraz blendę od dołu, uzyskasz efekt tzw. beauty light – to standard branżowy. Warto pamiętać, że światło miękkie jest znacznie bardziej pożądane w portrecie niż ostre, które podkreśla zmarszczki czy niedoskonałości. Oczywiście wszystko zależy od zamierzonego efektu, ale przy klasycznej fotografii upiększającej ta konfiguracja to strzał w dziesiątkę.

Pytanie 31

Do czynności konserwacyjnych zabezpieczających prawidłową pracę akumulatora w aparacie fotograficznym należy

A. utrzymanie czystości styków w komorze akumulatora.
B. wystawianie akumulatora na działanie wysokiej temperatury.
C. wystawianie akumulatora na działanie promieni słonecznych.
D. utrzymywanie zmiennej temperatury w komorze akumulatora.
Utrzymanie czystości styków w komorze akumulatora to absolutna podstawa jeśli chodzi o prawidłowe użytkowanie i konserwację sprzętu fotograficznego. Styki, czyli te metalowe elementy wewnątrz komory akumulatora, odpowiadają za przekazywanie energii z akumulatora do aparatu. Jeśli będą zabrudzone, zaśniedziałe, zakurzone albo np. znajdzie się na nich tłuszcz z palców, może dojść do spadków napięcia, przerywania zasilania lub całkowitego braku kontaktu. Moim zdaniem to jest taki banał, że wiele osób o tym zapomina, a potem dziwią się, że aparat nagle się wyłącza lub akumulator szybko się rozładowuje. Najlepiej czyścić styki delikatną, suchą szmatką z mikrofibry lub specjalną gumką techniczną (są specjalne do elektroniki, serio). Czasem stosuje się też izopropanol, ale uwaga na plastikowe części. Branżowe instrukcje (np. producentów jak Canon, Nikon) wręcz zalecają regularną kontrolę stanu styków. Warto pamiętać, że takie praktyki przedłużają żywotność zarówno samego akumulatora, jak i aparatu, bo unikamy iskrzenia czy przegrzewania połączeń. Dobrze też sprawdzać stan sprężyn i docisków – jeśli coś „nie klika”, możliwa jest utrata kontaktu. Regularna konserwacja to taki drobiazg, ale naprawdę kluczowy dla niezawodnego działania sprzętu, zwłaszcza w trudnych warunkach – wilgoć, kurz, niskie temperatury potrafią błyskawicznie zrobić swoje.

Pytanie 32

W systemie E-TTL przedbłysk ma na celu

A. usunięcia nadmiaru ładunku elektrycznego zgromadzonego na kondensatorach lampy błyskowej
B. aktywowaniu funkcji redukcji efektu czerwonych oczu
C. oceny energii błysku niezbędnej do odpowiedniego oświetlenia fotografowanego przedmiotu
D. nawigowaniu automatycznej ostrości w ciemnym otoczeniu
W systemie E-TTL (Evaluative Through The Lens) przedbłysk pełni kluczową rolę w pomiarze energii błysku, który jest niezbędny do odpowiedniego oświetlenia fotografowanego obiektu. Działa to tak, że przed właściwym błyskiem błyskowa lampa emituje krótki błysk, który umożliwia pomiar poziomu oświetlenia w kadrze. Na podstawie tego pomiaru aparat dostosowuje moc błysku, co pozwala uzyskać optymalną ekspozycję bez ryzyka prześwietlenia lub niedoświetlenia. Przykładem zastosowania tej technologii mogą być sesje zdjęciowe w warunkach słabego oświetlenia, gdzie precyzyjne ustawienie źródła światła jest kluczowe. Stosując E-TTL, fotografowie mogą uzyskać naturalne efekty oświetleniowe, które są szczególnie cenione w portretach i zdjęciach produktowych. Taka automatyzacja procesu pozwala na szybsze i bardziej efektywne wykonywanie zdjęć, co jest zgodne z aktualnymi standardami w fotografii cyfrowej.

Pytanie 33

Jaki typ materiału światłoczułego jest przeznaczony do aparatów wielkoformatowych?

A. 6 x 6 cm
B. 6 x 4,5 cm
C. 6 x 7 cm
D. 9 x 12 cm
Odpowiedzi takie jak 6 x 4,5 cm, 6 x 6 cm i 6 x 7 cm nie są odpowiednie dla aparatów wielkoformatowych ze względu na swoje niewielkie wymiary. Format 6 x 4,5 cm jest typowy dla aparatów małoformatowych, które wykorzystują filmy 35 mm. Tego rodzaju aparaty są zaprojektowane do szybkiej i wygodnej fotografii, jednak ich ograniczona powierzchnia filmu skutkuje niższą jakością obrazu w porównaniu do większych formatów. Z kolei format 6 x 6 cm, używany w aparatach średnioformatowych, oferuje lepszą jakość niż małoformatowe, ale nadal nie dorównuje możliwościom formatu 9 x 12 cm. Podobnie, 6 x 7 cm, mimo że jest większy niż wcześniejsze, również korzysta z technologii średnioformatowej i nie jest wystarczająco dużym formatem, aby spełniać wymagania profesjonalnych zastosowań w fotografii wielkoformatowej. Warto zrozumieć, że wybór odpowiedniego formatu filmu ma kluczowe znaczenie dla jakości i zastosowania zdjęć. Fotografowie często mylą różne formaty, co prowadzi do nieporozumień w zakresie ich zastosowania. Użycie niewłaściwego formatu może skutkować nieadekwatnymi rezultatami, co szczególnie widać w takich dziedzinach jak fotografia artystyczna, gdzie detale i jakość obrazu mają fundamentalne znaczenie. Dlatego ważne jest, aby przy wyborze materiału światłoczułego kierować się jego właściwościami technicznymi oraz wymaganiami konkretnego projektu fotograficznego.

Pytanie 34

Zdjęcie wykonano, stosując plan

Ilustracja do pytania
A. ogólny.
B. amerykański.
C. daleki.
D. zbliżenie.
Odpowiedź 'zbliżenie' jest poprawna, ponieważ zdjęcie koncentruje się na specyficznym elemencie, którym w tym przypadku są stopy. Plan zbliżenia, znany również jako 'close-up', ma na celu ukazanie detali i szczegółów, co pozwala widzowi lepiej zrozumieć kontekst przedstawianego obiektu. W praktyce, takie ujęcia są często wykorzystywane w fotografii portretowej, gdzie uwydatnianie twarzy lub rąk dodaje emocjonalnej głębi obrazowi. Zastosowanie planu zbliżenia jest zgodne ze standardami branżowymi w zakresie kompozycji zdjęć, które podkreślają znaczenie detali w narracji wizualnej. Warto również zauważyć, że plan ogólny, który pokazuje szerszy kontekst, oraz plan daleki, który obejmuje jeszcze szerszą perspektywę, nie oddają intencji artystycznej tego zdjęcia. Plan amerykański, skupiający się na postaci od głowy do kolan, nie pasuje do opisu, ponieważ nie skupia się wystarczająco na szczególe, jakim są stopy. Dlatego zrozumienie różnic między tymi rodzajami planów jest kluczowe dla właściwego wykorzystania ich w praktyce fotograficznej.

Pytanie 35

Która sytuacja pozwala na publikację wizerunku osoby na zdjęciu bez jej zgody?

A. Zdjęcie przedstawia w zbliżeniu osobę niepubliczną podczas spaceru.
B. Osoba na zdjęciu jest częścią dużej grupy ludzi podczas wydarzenia publicznego.
C. Zdjęcie przedstawia kilkuosobową grupę dzieci w przedszkolu podczas zabawy karnawałowej.
D. Na zdjęciu widnieje osoba publiczna w trakcie spędzania wolnego czasu z rodziną.
Prawidłowo rozpoznany został klasyczny wyjątek od obowiązku uzyskania zgody na publikację wizerunku. W polskim prawie autorskim (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) przyjmuje się, że zgoda nie jest wymagana, gdy dana osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza. Czyli: jeśli fotografujemy duży tłum na koncercie, meczu, marszu, juwenaliach, demonstracji czy festynie miejskim, to pojedyncze twarze w tym tłumie nie są głównym tematem zdjęcia, tylko elementem większej sceny. W praktyce fotograficznej oznacza to, że możesz swobodnie publikować zdjęcia z wydarzeń publicznych, o ile nie „wyciągasz” konkretnej osoby na pierwszy plan i nie robisz z niej głównego bohatera kadru. Dobrym nawykiem jest pilnowanie planu zdjęciowego: szeroki kadr, brak wyraźnego zbliżenia na jedną osobę, brak podpisywania jej imieniem i nazwiskiem. Moim zdaniem warto też pamiętać o kontekście – nawet przy legalnym ujęciu masowym nie wypada publikować fotografii, które mogą kogoś kompromitować lub przedstawiać w sytuacji wstydliwej. W branżowych standardach, zwłaszcza przy fotografii reportażowej i ulicznej, mówi się o zasadzie „szacunku do bohatera kadru”: nawet jeśli prawo pozwala coś opublikować, fotograf powinien zadać sobie pytanie, czy sam chciałby być tak pokazany. W fotografii komercyjnej, reklamowej czy stockowej mimo wszystko najczęściej i tak wymaga się pisemnego model release, bo klientom zależy na pełnym bezpieczeństwie prawnym. Tutaj jednak, przy typowym zdjęciu dużej grupy na wydarzeniu publicznym, prawo wyraźnie jest po stronie fotografa.

Pytanie 36

Podczas robienia czarno-białych fotografii górskiego krajobrazu, aby osiągnąć efekt podkreślenia chmur, przyciemnienia nieba i uzyskania burzowego klimatu, należy wykorzystać filtr

A. czerwony
B. szary
C. zielony
D. niebieski
Użycie filtru czerwonego w czarno-białych zdjęciach krajobrazów górskich ma kluczowe znaczenie dla uzyskania głębi oraz dramatyzmu w obrazie. Filtr czerwony blokuje niebieskie światło, co prowadzi do znacznego przyciemnienia nieba, a jednocześnie uwydatnia białe chmury, które stają się bardziej kontrastowe i wyraziste. Tego rodzaju technika jest szeroko stosowana w fotografii krajobrazowej, szczególnie gdy celem jest uchwycenie burzowego nastroju. Przykładowo, w sytuacjach, gdy fotografujemy górskie szczyty z dramatycznym niebem, czerwony filtr pozwala na uzyskanie efektu, który wydobywa szczegóły chmur, sprawiając, że zdjęcie zyskuje na emocjonalnej głębi. Warto również zauważyć, że stosując filtr czerwony, możemy wzbogacić naszą kompozycję o ciekawe zestawienia tonalne, co jest zgodne z zasadami kompozycji w fotografii. Dobre praktyki w tej dziedzinie obejmują testowanie różnych ustawień ekspozycji w połączeniu z filtrem, aby uzyskać pożądany efekt wizualny.

Pytanie 37

Aby wydrukować zdjęcia przeznaczone do ekspozycji na kartonowym materiale, należy dobrać papier fotograficzny o gramaturze z zakresu

A. 200÷350 g/m2
B. 80÷110 g/m2
C. 100÷150 g/m2
D. 70÷90 g/m2
Wybór papieru fotograficznego o gramaturze 200÷350 g/m2 do wydruku fotografii przeznaczonych do celów wystawienniczych jest kluczowy dla uzyskania odpowiedniej jakości i trwałości druku. Tego rodzaju papier zapewnia solidną podstawę, która jest niezbędna do wytrzymania warunków wystawowych, gdzie fotografie są narażone na różnorodne czynniki, takie jak światło, wilgoć czy dotyk. Wyższa gramatura papieru nie tylko wpływa na estetykę wydruku, ale również na jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. W praktyce, fotografie wydrukowane na papierze o wyższej gramaturze prezentują się bardziej profesjonalnie, a ich kolory są bardziej nasycone i wyraziste. W branży fotograficznej standardem jest używanie papieru o gramaturze z tego przedziału, aby osiągnąć najlepsze efekty wizualne. Ponadto, wiele drukarek, zwłaszcza te przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, jest dostosowanych do pracy z papierem o wyższej gramaturze, co umożliwia uzyskanie lepszej jakości druku, a także minimalizuje ryzyko zacięć i innych problemów technicznych.

Pytanie 38

W fotografii studyjnej Beauty do modelowania światła na twarzy modelki najczęściej używa się

A. strumienicy z filtrem czerwonym
B. czaszy beauty dish z honeycomb
C. reflektora z soczewką Fresnela
D. softboxu prostokątnego 60×90 cm
Czasza beauty dish z honeycomb jest uznawana za jeden z najlepszych modyfikatorów światła w fotografii studyjnej beauty, ponieważ pozwala na bardzo precyzyjne modelowanie światła na twarzy modelki. Dzięki swojej charakterystycznej, spłaszczonej formie, beauty dish generuje miękkie, ale wyraźne cienie, co jest kluczowe w tym typie fotografii. Honeycomb, czyli siatka, która można założyć na czaszę, dodatkowo kieruje światło, ograniczając jego rozpraszanie i tworząc bardziej kontrolowane oświetlenie. To umożliwia lepsze podkreślenie rysów twarzy oraz uzyskanie efektu trójwymiarowości, co jest szczególnie ważne przy pracy z modelkami. W praktyce, używając takiego rozwiązania, możesz uzyskać bardzo atrakcyjne zdjęcia, które dobrze oddają zarówno detale makijażu, jak i naturalny blask skóry. Beauty dish z honeycomb jest więc standardem w branży, idealnie wpisującym się w potrzeby fotografów zajmujących się portretami i sesjami beauty.

Pytanie 39

Aby zapobiec przedostawaniu się ziarenek piasku do mechanizmu aparatu fotograficznego, należy zastosować

A. filtr polaryzacyjny
B. płaską osłonę na obiektyw
C. osłonę na korpus aparatu
D. adapter filtrowy
Osłona na korpus aparatu jest kluczowym elementem, który chroni mechanizmy wewnętrzne aparatu przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak kurz czy ziarenka piachu. Dzięki zastosowaniu osłony, można znacząco zredukować ryzyko uszkodzenia precyzyjnych komponentów aparatu, co jest szczególnie istotne w trudnych warunkach fotografowania, np. podczas sesji na plaży czy w pobliżu budowy. Osłony te są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, a ich montaż jest zazwyczaj intuicyjny, co czyni je bardzo praktycznym rozwiązaniem. Warto również zaznaczyć, że stosowanie osłony na korpus aparatu jest zgodne z dobrymi praktykami branżowymi, które zachęcają do stosowania dodatkowej ochrony sprzętu fotograficznego. Oprócz ochrony przed piaskiem, osłona może również chronić aparat przed wilgocią i przypadkowymi uderzeniami, co zwiększa jego żywotność i efektywność.

Pytanie 40

W celu wykonania zdjęcia przedmiotu z efektem delikatnego, rozświetlonego lustrzanego odbicia należy zastosować

A. namiot bezcieniowy i czarną plexi.
B. namiot bezcieniowy i białą kartę.
C. stolik bezcieniowy i przezroczystą plexi.
D. stolik bezcieniowy i szarą kartę.
Wykorzystanie stolika bezcieniowego w połączeniu z przezroczystą plexi to naprawdę sprawdzony patent w fotografii produktowej, kiedy zależy nam na osiągnięciu subtelnego, lustrzanego odbicia przedmiotu. Taki efekt – rozświetlony, miękki, bez twardych cieni – jest bardzo pożądany zwłaszcza przy zdjęciach biżuterii, elektroniki czy kosmetyków. Stolik bezcieniowy zapewnia równomierne rozproszenie światła, eliminując praktycznie wszystkie nieestetyczne cienie pod przedmiotem. Natomiast przezroczysta plexi, umieszczona na powierzchni stolika, pozwala uzyskać charakterystyczny, lekko rozmyty refleks, który wygląda elegancko i nowocześnie. Ten trik stosują nawet profesjonaliści w fotografii reklamowej – wystarczy spojrzeć na katalogi znanych marek. Moim zdaniem to bardzo uniwersalne rozwiązanie, bo pozwala kontrolować intensywność odbicia przez zmianę odległości światła czy kąta aparatu. W praktyce dobrze jest jeszcze zadbać o czystość plexi, bo każdy pyłek czy odcisk palca będzie widoczny na zdjęciu. W branży przyjęło się, że to właśnie takie ustawienie daje najbardziej „premium” efekt bez potrzeby skomplikowanej postprodukcji. Dobrą praktyką jest też doświetlenie tła oddzielnie, żeby uniknąć szarych przebarwień. Generalnie, jeśli chcesz uzyskać profesjonalne, katalogowe zdjęcie z delikatnym odbiciem, stolik bezcieniowy i przezroczysta plexi to strzał w dziesiątkę.